egroj world: Bass
Showing posts with label Bass. Show all posts
Showing posts with label Bass. Show all posts

Saturday, October 25, 2025

Geddy Lee's Big Beautiful Book of Bass

 


Geddy's love of the bass has been nurtured over a lifetime spent in the limelight as one of the world's premier rock bassists. For the past seven years, he's dedicated himself to studying the history of the instrument that's been so essential to his career, collecting hundreds of basses from around the globe.

Written with arts journalist Daniel Richler, gorgeously photographed in breathtaking detail by Richard Sibbald, and with insight from Geddy’s trusted bass tech and curator, John "Skully" McIntosh, Geddy Lee’s Big Beautiful Book of Bass profiles over 250 classic basses from Geddy’s extensive collection. Representing every tone in the bass palette, every nuance of the rock and roll genre as well as blues, jazz, pop, and country, this one-of-a-kind collection features so-called "beauty queens"—pristine instruments never lifted from their cases—as well as "road warriors"—well-worn, sweat-soaked basses that proudly show their age and use. Complete with personal commentary from Geddy that showcases his knowledge both as a musician and an aficionado, this luxuriously produced volume is a revelatory look at the heavy hitters in the world of bass—Fender, Gibson/Epiphone, Rickenbacker, Höfner, Ampeg—and lesser known but influential global luthiers such as Antonio Wandr Pioli, Dan Armstrong, and Tony Zemaitis.

The book also features interviews with John Paul Jones (Led Zeppelin); Adam Clayton (U2); Robert Trujillo (Metallica); Jeff Tweedy (Wilco); Bill Wyman (The Rolling Stones); Les Claypool (Primus); Bob Daisley (Rainbow); Fender expert and owner of the legendary Gibson Explorer, Bass Ken Collins; veteran guitar tech for The Who, Alan Rogan; plus comments from many other great players across three decades of rock and roll.

Written in Geddy's singular voice, this book reveals the stories, songs, and history behind the instruments of his inimitable collection. Complete with an index and a graphically designed timeline of the history of the bass, as well as an up-close look at Geddy's basses on Rush's final R40 Tour, his stage and recording gear from 1968 to 2017, and forewords by author and respected vintage expert, Terry Foster, and Rush band member, Alex Lifeson, Geddy Lee's Big Beautiful Book of Bass is the ultimate compendium for the consummate collector, musician, Rush fan, and anyone who loves the bass guitar.

 

Tuesday, October 21, 2025

Jorge Lopez Ruiz • B.A. Jazz

 



Jorge López Ruiz es uno de los talentos musicales más versatiles de Argentina. Como bajista, compositor, intérprete y arreglista, ha trabajado en muchos géneros, incluido el jazz, el pop y las producciones teatrales y largometrajes.
Al igual que muchos de sus colegas artistas de finales de los 60 y 70, Ruiz se encontró cada vez más en desacuerdo con la dirección del liderazgo político de Argentina, y gran parte de Sudamérica en general. La lucha política en todo el continente se volvió cada vez más violenta a medida que los sucesivos golpes militares y de extrema derecha tomaron el control del pais. Este era el clima en el que Ruiz y otros artistas tenían que lidiar.
B.A. Jazz fue lanzado originalmente en 1961 en el sello RCA Vik como el álbum debut de Lopez Ruiz, siendo una mezcla de covers y material original. Junto a el están Roberto Fernández a la trompeta, Rubén López Furst al piano, Pichi Mazzei a la batería y un joven músico llamado Leandro Barbieri en saxo tenor. Leandro luego se hizo más conocido como el "Gato" Barbieri, que se forjó una reputación internacional trabajando con Charlie Hayden, Don Cherry, Dollar Brand y Carla Bley y grabando para Impulse! Records, Flying Dutchman y A & M Records.
El álbum de B.A. Jazz ha sido una rareza durante muchos años y el vinilo original es muy cotizado entre los coleccionistas del genero. Su importancia radica en la fantástica música contenida en sus surcos, donde destaca la influencia del be-bop y el cool jazz, corrientes que impregnaban la musica de aquellos años. Pero por sobre todos los condimentos estilisticos predomina en el disco un sabor latino que hace tan personal en su sonido al jazz argentino. Esto hace de B.A. Jazz un testimonio historico importantisimo  dentro del desarrollo del jazz en América del Sur.
Junto a su impresionante carrera como musico y tecnico de grabación, López Ruiz fue el director de Trova, un sello argentino líder que publico grabaciones de artistas icónicos argentinos como Astor Piazzola. López Ruiz también dirigió una segunda vida exitosa como académico, siendo Doctor en Música en la Universidad de Columbia Pacific y también ocupó un puesto de responsabilidad en el Instituto de Investigación Aplicada y Ciencias Sociales de Londres.
El cine fue otra área en la que se destacó, convirtiéndose en profesor del Instituto Argentino de Cinematografía y también trabajó con la compañía de películas EMI-Odeon. Como un hábil y sensible contrabajista y compositor, López Ruiz escribió música para más de sesenta películas y cuarenta y tantas obras de teatro. Su lista de colaboraciones musicales es impresionante e incluye el trabajo con Tony Bennett, Nat Cole, Ella Fitzgerald y João Gilberto, así como figuras argentinas de jazz como el baterista Pichy Mazzei a principios de la década de 1960 y el saxofonista Chivo Borraro en el álbum "En vivo" (1973). Cabe destacar que entre los años 1967 a 1970 fue el arreglador y director musical de Sandro, en la entonces CBS, logrando récord de ventas de discos y siendo en ésa época el único responsable de la orquesta y coros que llevaron los grandes éxitos de éste cantante por toda América.
Desde finales de los 60 hasta los 70, la producción personal de López Ruiz fue prodigiosa y lanzó numerosas grabaciones, incluyendo El Grito (1967), Bronca Buenos Aires (1971), De Prepo (1972), Viejas Raices (1975), Viejas Raices II (1976) y Un hombre de Buenos Aires (1978).
https://naveargenta.blogspot.com/2018/02/jorge-lopez-ruiz-ba-jazz-1961.html

///////


Jorge López Ruiz is one of Argentina's most versatile musical talents. As a bassist, composer, performer, and arranger, he has worked in many genres, including jazz, pop, and theatrical productions and feature films.
Like many of his fellow artists of the late 1960s and 1970s, Ruiz found himself increasingly at odds with the direction of Argentina's political leadership, and much of South America in general. Political strife across the continent grew increasingly violent as successive military and far-right coups took control of the country. This was the climate in which Ruiz and other artists had to navigate.
B.A. Jazz was originally released in 1961 on the RCA Vik label as Lopez Ruiz's debut album, a mix of covers and original material. Joining him are Roberto Fernández on trumpet, Rubén López Furst on piano, Pichi Mazzei on drums, and a young musician named Leandro Barbieri on tenor saxophone. Leandro later became better known as "El Gato" Barbieri, who forged an international reputation working with Charlie Hayden, Don Cherry, Dollar Brand, and Carla Bley, and recording for Impulse! Records, Flying Dutchman, and A&M Records.
The B.A. Jazz album has remained a rarity for many years, and the original vinyl is highly sought-after among collectors of the genre. Its importance lies in the fantastic music contained within its grooves, which highlight the influence of bebop and cool jazz, currents that permeated the music of those years. But above all the stylistic flavors, the album's Latin flavor predominates, making its sound so distinctive to Argentine jazz. This makes B.A. Jazz a vital historical testament to the development of jazz in South America.
Along with his impressive career as a musician and recording engineer, López Ruiz was the director of Trova, a leading Argentine label that released recordings by iconic Argentine artists such as Astor Piazzolla. López Ruiz also led a successful second life as an academic, earning a PhD in Music from Columbia Pacific University and holding a senior position at the Institute of Applied Research and Social Sciences in London.
Film was another area in which he excelled, becoming a professor at the Argentine Institute of Cinematography and also working with the film company EMI-Odeon. As a skilled and sensitive double bassist and composer, López Ruiz wrote music for over sixty films and forty-odd plays. His list of musical collaborations is impressive and includes work with Tony Bennett, Nat Cole, Ella Fitzgerald, and João Gilberto, as well as Argentine jazz figures such as drummer Pichy Mazzei in the early 1960s and saxophonist Chivo Borraro on the album "En Vivo" (1973). It is worth noting that from 1967 to 1970, he was Sandro's arranger and musical director at what was then CBS, achieving record sales and being the sole director of the orchestra and choirs that took the singer's greatest hits throughout the Americas.
From the late 1960s to the 1970s, López Ruiz's personal output was prodigious, and he released numerous recordings, including El Grito (1967), Bronca Buenos Aires (1971), De Prepo (1972), Viejas Raices (1975), Viejas Raices II (1976), and Un hombre de Buenos Aires (1978).
https://naveargenta.blogspot.com/2018/02/jorge-lopez-ruiz-ba-jazz-1961.html


 




Tuesday, October 14, 2025

Bent Fabric und Svend Asmussen • Be Swing Te Party



Bent Fabricius-Bjerre fundó una orquesta de jazz después de la Segunda Guerra Mundial, así como un sello fonográfico: Metronome Records, en 1950. Sin embargo es mundialmente conocido por un número musical instrumental llamado "Omkring et Flygel" (literalmente, "Alrededor de un piano") que fue un éxito rotundo en su natal Dinamarca.​ Canción que fue re-lanzada a nivel mundial bajo el título de "Alley Cat" en 1961 (Gato Callejero) bajo el sello Atco Records, al año siguiente llegó al número uno en las listas Australianas de popularidad y al número 49 en Alemania. La melodía también fue un "hit" en Estados Unidos, donde logró la posición número dos en las listas de Adult Contemporany y Chart, y número siete en las listas de Billboard Hot 100,​ y a la decimotercera posición en la Billboard 200.​ "Alley Cat" fue premiado con un Grammy por mejor instrumental.4​ Vendió un millón de copias y fue galardonada con un disco de oro.5​ El siguiente sencillo de Fabric se llamó "Chiken Feed" y logró la posición número 63 en los Estados Unidos.

Fabricius-Bjerre efectuó un trabajo extenso haciendo música para películas, previo a su éxito obtenido a través de sus sencillos, y continuó con su trabajo en el cine por mucho tiempo después. En 2003 Fabricius regresó a las listas, en esta ocasión, en su país natal, Dinamarca. Lanzó el álbum: Jukebox como Bent Fabric trabajando con músicos daneses. Los sencillos Jukebox, número tres en listas, y Shake número diez, fueron los más exitosos ese año (2003). En el 2006 se lanzó un remix de Jukebox y el tema se volvió una pieza exitosa en la modalidad "musica dance", logrando el número siete en las listas de Dance. El álbum fue re-lanzado en Estados Unidos, aunque en esta ocasión se incluyó un remix de su pieza instrumental "Alley Cat", entre otras.

En 2005 lanzó un álbum compilatorio, "Kan du kende melodien" (literalmente: "Puede reconocer esta melodía"), interpretando temas musicales de las películas y series televisivas más conocidas entre el público norteamericano.

El domingo 6 de diciembre de 2009, un día antes de su 85 cumpleaños, Fabricius-Bjerre protagonizó una gala musical en el Teatro Real Danés, donde actuó al lado de doce intérpretes que se graduaban de la Academia Danesa de Música Teatral.

Como dato curioso, en casi Toda la República Mexicana, las melodías "Alley Cat" y "Chicken Feed", se adoptaron en los carritos ambulantes de helado, en los cuales dichas canciones van sonando por las calles en la modalidad de perifoneo, con el fin de comercializar su producto. Así, los niños se dan cuenta cuando el "carrito de la nieve" está cerca de sus hogares. Estas canciones son utilizadas desde la década de los setenta del siglo XX.



Svend Asmussen es el último de los grandes violinistas de swing que surgieron en los años 30. El "vikingo violento" cumple 94 años el 28 de febrero, dividiendo el tiempo entre su Dinamarca natal y Sarasota, Florida. Recientemente el violinista actuó en la segunda fiesta anual de Arbors Records Invitational Jazz Party y lanzó nuevos CDs, uno una compilación en Storyville (Rhythm Is Our Business) de sus grabaciones de quinteto danés de los 50 y el otro hecho justo el año pasado para Arbors, Makin' Whoopee... y Music!. También hay un DVD sobre Shanachie (The Extraordinary Life and Music Of A Jazz Legend) que contiene una extensa entrevista con él y numerosas actuaciones de cine y televisión.

El padre de Asmussen lo expuso a la música gitana. "Empecé a tomar clases de piano a los cinco años mientras un hermano mayor tomaba clases de violín. Un profesor de música sugirió que mis manos estaban hechas para el violín, así que cambié de instrumento y me puse a estudiar rápidamente. A los 16 años descubrí al violinista de jazz Joe Venuti y emulé su estilo a través de los discos". Tocaba profesionalmente a los 17 e hizo su debut discográfico como líder sólo dos años después. "Mi elección de carrera fue validada cuando un profesor de arte me dijo que ganaba más tocando jazz que él dirigiendo su escuela de arte".

Varios artistas americanos hicieron una gira por Dinamarca durante los años 30. "Me encantaron los Hermanos Mills. Escuché a Louis Armstrong siete veces y compartí la cartelera con Fats Waller para dos conciertos. Estaba entre bastidores con botellas de licor y leche, y al final de mi show ambas estaban vacías. Cuando se unió a nosotros, nos ahogó, aunque tocaba el piano sin amplificación". Asmussen se encariñó con Stuff Smith. "Stuff fue una inspiración, toqué muchos shows con él." Asmussen también tocó con Django Reinhardt y Stephane Grappelli. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, las oportunidades de actuación pasaron a la clandestinidad. Arrastrado por la Gestapo en 1943, Asmussen fue encarcelado durante un tiempo en Copenhague y Berlín antes de ser liberado.

Después de la guerra, el violinista volvió a tocar y a grabar. A principios de los 50 dirigió un popular quinteto y quiso llevarlo a América, pero sus compañeros se opusieron a separarse de sus familias durante meses y pronto se disolvieron. Asmussen se unió a la cantante Alice Babs y al guitarrista Ulrik Neumann para formar los Swe-Danes. "El grupo duró tres años y fue lo más cercano al reconocimiento internacional. Éramos populares en Escandinavia y hacíamos giras por los EE.UU.". A diferencia de algunos artistas de jazz, Asmussen se ha considerado durante mucho tiempo como un artista. "Tocaba en revistas durante 20 años. Una audiencia típica consiste en un diez por ciento de aficionados al jazz, tengo que llegar al resto también." Así que los espectáculos incluían números novedosos y comedia, así como jazz.

Asmussen continuó cruzándose con artistas americanos de gira. "Duke Ellington y yo tocábamos en teatros adyacentes. Me invitaron a una fiesta fuera de horario donde él tocaba el piano. Me uní a él durante diez minutos y me dijo: '¡Tú tocas un montón de violines!'. Compartí un concierto con el pequeño grupo de Benny Goodman en la primavera de 1950; tenía a Dick Hyman, Roy Eldridge, Toots Thielemans y Zoot Sims. Después de que Benny regresó a casa, llamó para preguntar quién arregló mis discos. Cuando le dije que lo había hecho, me invitó a unirme a él, pero yo ganaba un buen sueldo y tenía hijos en la escuela".

Tras la ruptura de los Swe-Danes, Asmussen revivió su quinteto de los años 50 y apareció en discos de John Lewis y Duke Ellington (en viola, con Grappelli y Ray Nance en violines). Compartió la facturación con Grappelli en un LP de 1965, Two of a Kind (Storyville). Después de la muerte de Stuff Smith en 1967, Asmussen compuso y grabó el tributo "My Black Brother" mientras también se presentaba con Nance y Ponty en el Festival de Jazz de Monterrey. En la década siguiente, Asmussen hizo álbumes con Lionel Hampton y Toots Thielemans y también volvió a la música clásica, trabajando con el clarinetista Putte Wickman y el pianista Ivan Renliden. A principios de los 80, hizo June Night for Doctor Jazz, con Milt Hinton, Bucky Pizzarelli, Derek Smith y Oliver Jackson. Desde entonces ha hecho CDs para varios sellos, frecuentemente con el guitarrista Jacob Fischer.

Asmussen sufrió algunos reveses hace unos años. "Mi esposa murió en el 2000 y yo tuve un ataque de mala salud. Perdí el interés por la música durante un tiempo." Después de conocer a Ellen Bick, una escritora y crítica literaria con la que pronto se casó, Asmussen recuperó su deseo de tocar. "Ahora practico todos los días y desarrollo mis habilidades técnicas. También me encantan los grandes artistas que viven cerca de mí en Florida, como los pianistas Dick Hyman, Kenny Drew, Jr., a quienes considero cercanos a Art Tatum, Larry Camp y Richard Drexler [quien tocó en el último CD de Asmussen]". Asmussen está obviamente disfrutando de la vida como el decano de los violinistas de jazz, intentando pasar su centenario.
https://www.allaboutjazz.com/svend-asmussen-svend-asmussen-by-ken-dryden.php

Nota:
Asmussen se convirtió en centenario el 28 de febrero de 2016. Murió tranquilamente mientras dormía el 7 de febrero de 2017, sólo 3 semanas antes de su 101 cumpleaños.
https://en.wikipedia.org/wiki/Svend

///////

Bent Fabricius-Bjerre was born in Frederiksberg, Denmark. He started a jazz ensemble after World War II and founded a label, Metronome Records, in 1950. However, he is best known for his 1961 instrumental "Omkring et flygel" (literally, "Around a Piano") which became a hit in Denmark. The song was re-released worldwide under the name "Alley Cat" on Atco Records the following year, and went to #1 in Australia and #49 in Germany. The tune also became a hit in the United States; the song hit #2 on the AC chart and #7 on the Billboard Hot 100, and the LP of the same name hit #13 on the Billboard 200. "Alley Cat" also won a Grammy Award for Best Instrumental. It sold over one million copies, and was awarded a gold disc. The follow-up single, "Chicken Feed", hit #63 in the U.S.

Fabricius-Bjerre had done extensive work in film scores prior to the success of his singles, and continued to work in film for decades after. In 2003, Fabricius-Bjerre returned to the charts, this time in his native Denmark. He released the album Jukebox as Bent Fabric, where he worked with critically acclaimed Danish musicians. The singles "Jukebox" hit #3 in Denmark and "Shake" hit #10 that year. In 2006, a remix of "Jukebox" was released, and the title track became a dance music hit, peaking at #7 on the US Dance/Club Play charts. The album was also re-released in the United States, this time featuring a remix of his famous instrumental song "Alley Cat", among others.

In 2005 he released the compilation album, Kan du kende melodien (literally Do you recognize the melody) featuring some of his most famous and recognized film and TV scores.

On 6 December 2009, the day before his 85th birthday, Fabricius-Bjerre played host to a gala-performance of a theatrical concert featuring 24 of his songs. It was performed at the Royal Danish Theatre by a cast of 12 performers, all of whom graduated from the Danish Academy for Musical Theatre. It was developed under The Danish New Works Development Center, Uterus, and directed and choreographed by Tim Zimmermann. Martin Konge was MD.



Svend Asmussen is the last of the great swing violinists who emerged during the '30s. The "Fiddling Viking" turns 94 on Feb. 28th, splitting time between his native Denmark and Sarasota, Florida. Recently the violinist performed at the Second Annual Arbors Records Invitational Jazz Party and released new CDs, one a compilation on Storyville (Rhythm Is Our Business) of his '50s Danish quintet recordings and the other made just last year for Arbors, Makin´ Whoopee...and Music!. There is also a DVD on Shanachie (The Extraordinary Life and Music Of A Jazz Legend) that features an extensive interview with him and numerous performances from film and television.

Asmussen's father exposed him to gypsy music. "I began piano lessons at five while an older brother took violin. A music teacher suggested that my hands were made for the violin, so I switched instruments and was a quick study. At 16 I discovered jazz violinist Joe Venuti and emulated his style through records." He was playing professionally at 17 and made his recording debut as a leader just two years later. "My career choice was validated when an art professor told me that I was making more by playing jazz than he was running his art school."

A number of American artists toured Denmark during the '30s. "I loved the Mills Brothers. I heard Louis Armstrong seven times and shared the bill with Fats Waller for two concerts. He stood backstage holding bottles of liquor and milk, by the end of my show both were empty. When he joined us, he drowned us out, even though he played piano without amplification." Asmussen became fond of Stuff Smith. "Stuff was an inspiration, I played many shows with him." Asmussen also played with Django Reinhardt and Stephane Grappelli. When World War II began, performing opportunities went underground. Swept up by the Gestapo in 1943, Asmussen was imprisoned for a time in Copenhagen and Berlin before being released.

After the war, the violinist returned to playing and recording. In the early '50s he led a popular quintet and wanted to take it to America, but his sidemen objected to separating from their families for months and they soon disbanded. Asmussen then teamed with singer Alice Babs and guitarist Ulrik Neumann to form the Swe-Danes. "The group lasted three years and was my closest thing to international recognition. We were popular in Scandinavia and toured the US." Unlike some jazz artists, Asmussen has long thought of himself as an entertainer. "I played revues for 20 years. A typical audience consists of ten percent jazz fans, I have to reach the remainder as well." So shows included novelty numbers and comedy as well as jazz.

Asmussen continued to cross paths with touring American artists. "Duke Ellington and I played adjacent theaters. I was invited to an after-hours party where he played piano. I joined him for ten minutes and he said, 'Man, you play a helluva lotta fiddle!' I shared a concert with Benny Goodman's small group in the spring of 1950; he had Dick Hyman, Roy Eldridge, Toots Thielemans and Zoot Sims. After Benny returned home, he called to ask who arranged my records. When I told him I did, he invited me to join him, but I was making a good income and had kids in school."

Following the breakup of the Swe-Danes, Asmussen revived his '50s quintet and appeared on records by John Lewis and Duke Ellington (on viola, with Grappelli and Ray Nance on violins). He shared co-billing with Grappelli on a 1965 LP, Two of a Kind (Storyville). After Stuff Smith died in 1967, Asmussen composed and recorded the tribute "My Black Brother" while also appearing with Nance and Ponty at the Monterey Jazz Festival. The following decade, Asmussen made albums with Lionel Hampton and Toots Thielemans and also returned to classical music, working with clarinetist Putte Wickman and pianist Ivan Renliden. In the early '80s, He made June Night for Doctor Jazz, featuring Milt Hinton, Bucky Pizzarelli, Derek Smith and Oliver Jackson. Since then he has made CDs for several labels, frequently with guitarist Jacob Fischer.

Asmussen suffered some setbacks a few years ago. "My wife died in 2000 and I had a bout with ill health. I lost interest in music for a time." After meeting Ellen Bick, an author and literary critic whom he soon married, Asmussen regained his desire to play. "I now practice every day and develop my technical skills. I'm also delighted by the great artists who live near me in Florida, including pianists Dick Hyman, Kenny Drew, Jr., whom I consider close to Art Tatum, Larry Camp and Richard Drexler [who played on Asmussen's latest CD]." Asmussen is obviously enjoying life as the dean of jazz violinists, intent on swinging his way past his hundredth birthday.
https://www.allaboutjazz.com/svend-asmussen-svend-asmussen-by-ken-dryden.php

Note:
Asmussen became a centenarian on 28 February 2016. He died peacefully in his sleep on 7 February 2017, just 3 weeks before his 101st birthday.
https://en.wikipedia.org/wiki/Svend_Asmussen


Friday, September 26, 2025

Charles Mingus • A Modern Jazz Symposium of Music & Poetry, 1957

 


Symposium of Music and Poetry Review by Scott Yanow
Despite its title, this album doesn't contain poetry, nor is it a "symposium." What it does have is a memorable narration by Lonnie Elder  on "Scenes in the City" (one of the best collaborations of spoken word and jazz). There are four obscure Charles Mingus compositions for his sextet (which consists of the bassist/leader, trombonist Jimmy Knepper, Shafi Hadi on tenor and alto, either Bill Hardman or Clarence Shaw on trumpet, pianist Horace Parlan, and drummer Dannie Richmond). There are also three previously unreleased performances, including a run-through of Dizzy Gillespie's "Wouldn't You." An excellent set of challenging yet often accessible music. 
https://www.allmusic.com/album/a-modern-jazz-symposium-of-music-and-poetry-mw0000175051

///////

Simposio de música y poesía Reseña de Scott Yanow
A pesar de su título, este álbum no contiene poesía, ni es un «simposio». Lo que sí tiene es una memorable narración de Lonnie Elder en «Scenes in the City» (una de las mejores colaboraciones entre la palabra hablada y el jazz). Hay cuatro composiciones poco conocidas de Charles Mingus para su sexteto (formado por el bajista y líder, el trombonista Jimmy Knepper, Shafi Hadi al saxo tenor y alto, Bill Hardman o Clarence Shaw a la trompeta, el pianista Horace Parlan y el baterista Dannie Richmond). También hay tres interpretaciones inéditas, entre ellas una versión de «Wouldn't You» de Dizzy Gillespie. Un excelente conjunto de música desafiante, pero a menudo accesible.
https://www.allmusic.com/album/a-modern-jazz-symposium-of-music-and-poetry-mw0000175051

 

Wednesday, July 30, 2025

Christian McBride & Inside Straight • People Music


 
Review by Matt Collar
Christian McBride's 2013 studio album, People Music, is the bassist's fourth release on Mack Avenue Records and second with his quintet Inside Straight. Although the lineup has changed slightly, this is the same group of musicians that delivered the equally as stellar 2009 album Kind of Brown. Featured here are vibraphonist Warren Wolf, pianist Peter Martin, alto saxophonist Steve Wilson, and drummer Carl Allen, with drummer Ulysses Owens Jr. jumping on board for a few cuts as well. As with Kind of Brown, People Music features McBride in straight-ahead, acoustic jazz mode with a bent toward the expansive and soulful '60s and '70s recordings of the Bobby Hutcherson-Harold Land quintet. These are no-nonsense songs that showcase McBride's band's swinging, harmonically adroit style of post-bop improvisation and sympathetic group interplay. Easily one of the most gifted and mature bassists of his generation, McBride continues to make music that challenges himself while also aiming to please his audience. In the best sense, People Music is music for everyone to enjoy.
https://www.allmusic.com/album/people-music-mw0002521714

///////

Reseña de Matt Collar
El álbum de estudio de Christian McBride de 2013, People Music, es el cuarto lanzamiento del bajista en Mack Avenue Records y el segundo con su quinteto Inside Straight. Aunque la alineación ha cambiado ligeramente, este es el mismo grupo de músicos que entregó el igualmente estelar álbum de 2009 Kind of Brown. Aquí aparecen el vibrafonista Warren Wolf, el pianista Peter Martin, el saxofonista alto Steve Wilson, y el baterista Carl Allen, con el baterista Ulysses Owens Jr. saltando a bordo para algunos cortes también. Al igual que en Kind of Brown, People Music presenta a McBride en modo de jazz acústico directo con una inclinación hacia las grabaciones expansivas y conmovedoras de los años 60 y 70 del quinteto Bobby Hutcherson-Harold Land. Se trata de canciones sin complicaciones que muestran el estilo de improvisación post-bop de la banda de McBride, con una gran habilidad armónica y una simpática interacción de grupo. McBride, uno de los bajistas más talentosos y maduros de su generación, sigue haciendo música que se desafía a sí mismo al tiempo que pretende complacer a su público. En el mejor sentido, People Music es música para que la disfrute todo el mundo.
https://www.allmusic.com/album/people-music-mw0002521714


 

Sunday, July 6, 2025

Ron Carter & Cedar Walton Duo • Heart & Soul

 



Review by Lee Bloom
Bassist Ron Carter and pianist Cedar Walton both became active on the New York jazz scene around 1960. Walton was soon to gain popularity working with Art Blakey's Jazz Messengers; meanwhile, Carter would become an important anchor in what is arguably Miles Davis' most influential ensemble. In 1981, Timeless Records documented the great rapport between these two giants of post-bop jazz. Heart & Soul is certainly not a loose "blowing session"; it's clear that the duo's repertoire had carefully developed during a year of gigging together in Manhattan. At the same time, the music never feels overarranged and stiff; there is always room for spontaneity. The piano and bass duo is a challenging setting, and there are relatively few successful recordings in the jazz literature. (Duke Ellington and Jimmy Blanton's historic 1940 session set the tone for years to come.) In the more common trio format, the drummer serves to reinforce the time feel and dynamic variation; Carter and Walton have eliminated the need for a third member by generating enough momentum and contrast through their almost telepathic interaction. It is this interplay which is the key to the recording's success, as Heart & Soul always feels like a true collaboration. Both players are quite capable of either carrying the lead or providing supportive accompaniment and they strike a real balance in their interpretations of four standards and four original tunes including John Lewis' "Django" and the1937 Rodgers & Hart classic, "My Funny Valentine." There's no need for Carter to solo over his minor key "Little Waltz" since his accompaniment is so varied. Walton's bluesy "Back to Bologna" is a medium-tempo swinger with unexpected rhythmic breaks. Recommended listening. 
https://www.allmusic.com/album/heart-soul-mw0000707499

///////

Reseña de Lee Bloom
El bajista Ron Carter y el pianista Cedar Walton comenzaron a destacar en la escena jazzística neoyorquina alrededor de 1960. Walton pronto ganó popularidad trabajando con Art Blakey's Jazz Messengers, mientras que Carter se convertiría en un pilar fundamental de lo que posiblemente sea el conjunto más influyente de Miles Davis. En 1981, Timeless Records documentó la gran compenetración entre estos dos gigantes del jazz post-bop. Heart & Soul no es en absoluto una «sesión improvisada» sin sentido; está claro que el repertorio del dúo se había desarrollado cuidadosamente durante un año de actuaciones conjuntas en Manhattan. Al mismo tiempo, la música nunca parece demasiado arreglada ni rígida; siempre hay espacio para la espontaneidad. El dúo de piano y bajo es una formación desafiante, y hay relativamente pocas grabaciones exitosas en la literatura jazzística. (La histórica sesión de Duke Ellington y Jimmy Blanton en 1940 marcó la pauta para los años venideros). En el formato más común del trío, el baterista sirve para reforzar el sentido del tiempo y la variación dinámica; Carter y Walton han eliminado la necesidad de un tercer miembro al generar suficiente impulso y contraste a través de su interacción casi telepática. Es esta interacción la clave del éxito de la grabación, ya que Heart & Soul siempre da la sensación de ser una verdadera colaboración. Ambos músicos son muy capaces de llevar la voz cantante o de proporcionar un acompañamiento de apoyo, y logran un equilibrio real en sus interpretaciones de cuatro estándares y cuatro temas originales, entre los que se incluyen «Django», de John Lewis, y el clásico de Rodgers & Hart de 1937, «My Funny Valentine». Carter no necesita hacer un solo en su «Little Waltz», en tono menor, ya que su acompañamiento es muy variado. El blues «Back to Bologna» de Walton es un tema swing de tempo medio con pausas rítmicas inesperadas. Recomendado. 
https://www.allmusic.com/album/heart-soul-mw0000707499

 



www.roncarterbass.com ...


Renaud Garcia-Fons • Le Pacte Sacré - Original Score

 


www.renaudgarciafons.com ...




Tuesday, July 1, 2025

Rodney Jordan • Memphis Blue

 



Bassist Rodney Jordan serves up vintage Blue Note-style jazz on this hip quintet album with a front line of Melvin Jones/tp-fh, Mark Sterbank/ts-ss and  a rhythm team with Louis Heriveaux/p with Quentin E. Baxter/dr. They loyalties are on the collective sleeves as Baxter delivers the shuffling press rolls on the snappy “The Art Of Blakey” and brings muscle underneath for the horns on “Minority”. The horns meld deliciously, with Jones giving a clarion call on h is own “The Storm Will Pass”  and going sweet on the funky tribute “Hargrove” Heriveaux is flowing under a muted Jones on “Autumn Leaves” and bops for the full toned Sterbank on “Small Portion”, with the leader snapping the stallions in line all the way through. Dry rubbed hard bop on a blue plate. No need for extra sauce.
https://jazzweekly.com/2025/05/rodney-jordan-memphis-blue/

///////


El bajista Rodney Jordan ofrece jazz al estilo vintage de Blue Note en este moderno álbum de quinteto con una primera línea formada por Melvin Jones/tp-fh, Mark Sterbank (ts-ss) y un equipo rítmico formado por Louis Heriveaux (p) y Quentin E. Baxter (dr). Su lealtad queda patente cuando Baxter ofrece unos redobles arrastrados en el ágil «The Art Of Blakey» y aporta fuerza a los metales en «Minority». Los instrumentos de viento se fusionan deliciosamente, con Jones haciendo sonar su trompeta en su propio tema «The Storm Will Pass»  y suavizando el tono en el funky homenaje «Hargrove». Heriveaux fluye bajo un Jones silenciado en «Autumn Leaves» y acompaña al Sterbank, con su tono pleno, en «Small Portion», con el líder manteniendo a los caballos en fila durante todo el tema. Hard bop seco y frotado en un plato azul. No hace falta añadir más salsa.
https://jazzweekly.com/2025/05/rodney-jordan-memphis-blue/


music.fsu.edu/rodney-jordan ...


Tuesday, June 24, 2025

Jim Hall, Ron Carter Duo • Alone Together



Review
Long considered a classic and a revelation to listeners who had taken guitarist Jim Hall for granted, this set of duets with bassist Ron Carter (reissued on CD) has near-telepathic communication between the two musicians and quiet music full of inner tension and fire. Hall and Carter brought in an original apiece and also collaborated on six standards, including "St. Thomas," "Softly As in a Morning Sunrise," "Autumn Leaves," and "Alone Together." Introspective and thought-provoking music.
by Scott Yanow
https://www.allmusic.com/album/alone-together-mw0000194060

///////

Reseña
Considerado durante mucho tiempo un clásico y una revelación para los oyentes que habían dado por sentado al guitarrista Jim Hall, este conjunto de dúos con el bajista Ron Carter (reeditado en CD) tiene una comunicación casi telepática entre los dos músicos y una música tranquila llena de tensión interior y fuego. Hall y Carter trajeron una pieza original y también colaboraron en seis estándares, incluyendo "St. Thomas", "Softly As in a Morning Sunrise", "Autumn Leaves" y "Alone Together". Música introspectiva y que invita a la reflexión.
por Scott Yanow
https://www.allmusic.com/album/alone-together-mw0000194060


Leroy Vinnegar • Leroy Walks!



Músico autodidacta, el contrabajista, Leroy Vinnegar comenzó a interesarse por la música tocando el piano en algunas jam session de su ciudad natal, en Indianápolis. En 1953 decide adoptar el contrabajo como instrumento habitual y se traslada a Los Ángeles donde se inicia como músico profesional acompañando en distintas sesiones de grabación a la flor y nata del jazz de la Costa Oeste: Stan Getz, Pete Candoli, Barney Kessell, etc.

En 1956 realizó su primera gira con el grupo del baterista, Shelly Manne, interviniendo en la grabación de un disco con la música del musical "My Fair Lady" que el extraordinario baterista grabó junto a André Previn. Leroy Vinnegar fue entre la década de los cincuenta y los sesenta uno de los contrabajistas mas solicitados en la Costa Oeste y su actividad le llevó a participar en programas televisivos, espectáculos teatrales, conciertos, giras y en numerosas grabaciones como jazzmen de otros músicos. Su cosecha discográfica está compartida con los grandes músicos del Oeste americano, y sólo hay unos pocos discos a su nombre, el mas importante de ellos, el que supuso su debut en 1957 para el sello Contemporary titulado: Leroy Walks!.

Leroy Vinnegar, fue tambien un excelente compositor y en ese sentido su participación en los festivales de jazz de Montreux, Monterey, o Concord siempre fue a un gran nivel. Conocido en el mundillo jazzistico como uno de los contrabajistas mas representativos del estilo denominado: walking bass, sus solos eran imaginativos, y dotados de una sonoridad grave extraordinaria.
 Fuente: http://www.apoloybaco.com/leroyvinnegarbiografia.htm

///////

Leroy Vinnegar (July 13, 1928 – August 3, 1999) was an American jazz bassist.

Born in Indianapolis, the self-taught Vinnegar established his reputation in Los Angeles during the 1950s and 1960s. His trademark was the rhythmic "walking" bass line, a steady series of ascending or descending notes, and it brought him the nickname "The Walker". Besides his jazz work, he also appeared on a number of soundtracks and pop albums, notably Van Morrison's 1972 album, Saint Dominic's Preview.

He recorded extensively as both a leader and sideman. He came to public attention in the 1950s as a result of recording with Lee Konitz, André Previn, Stan Getz, Shorty Rogers, Chet Baker, Shelly Manne, Joe Castro and Serge Chaloff. He played bass on Previn and Manne's My Fair Lady album, one of the most successful jazz records ever produced. He also performed on another of jazz's biggest hit albums, Eddie Harris and Les McCann's Swiss Movement, released in 1969. Vinnegar also performed at the famous Lighthouse in Hermosa Beach, California, and Diggers in East Los Angeles in the late 1950s with drummer/pianist Don Joham along with other musicians. He moved to Portland, Oregon in 1986. In 1995, the Oregon State Legislature honored him by proclaiming May 1 Leroy Vinnegar Day.

Vinnegar died of a heart attack, at the age of 71, on August 3, 1999, in a hospital in Portland. https://en.wikipedia.org/wiki/Leroy_Vinnegar



 

Leroy Vinnegar • Leroy Walks Again!!

 


Saturday, June 14, 2025

Christian McBride Trio • Out Here



Muy buen disco este, muchos contrabajistas y bajistas convierten sus discos solistas en clínicas del instrumento, este no es el caso.

///////


Very good album this, many bassists and bassists convert their solo albums in instrument clinics, this is not the case.

www.christianmcbride.com ...

 

Thursday, May 29, 2025

Christian McBride • The Q Sessions

 



McBride visited NYC’s Power Station last year to record three start-to-finish Hi-Res songs commissioned by Qobuz. The project was created with top-notch equipment at 24-bit/192kHz quality, and the final product streams and downloads with the exact same sound, tones and touches in which it was first recorded.

The EP features three McBride performances, played in a quartet with saxophonist Marcus Strickland, drummer Eric Harland, and guitarist Mike Stern. Comprised of one blues improv, one standard and one new original commissioned by Qobuz ("Brouhaha," a song inspired by the then-recent passing of Chick Corea), The Q Sessions was custom-designed for the jazz fans who turn to Qobuz for the best quality sound. This EP joins Qobuz’s already established catalog of exclusive content – expert penned “panorama” interactive essays, artist-created playlists, liner notes and lyric booklets – to add to the platform’s reputation for the best listening experience in the field.

“What a pleasure it was to put together a special group featuring one of my favorite guitarists of all time, Mike Stern. It was a great day in the studio with Mike, Marcus and Eric – not only jamming a couple of tunes, but to also record a new original of mine, 'Brouhaha,'" said McBride.
Mar 8, 2022
https://bassmagazine.com/artists/christian-mcbride-releases-the-q-sessions

///////


McBride visitó la Power Station de Nueva York el año pasado para grabar tres canciones Hi-Res de principio a fin por encargo de Qobuz. El proyecto se creó con equipos de primera categoría a una calidad de 24 bits/192 kHz, y el producto final se transmite y descarga con exactamente el mismo sonido, tonos y toques con los que se grabó por primera vez.

El EP incluye tres interpretaciones de McBride, en cuarteto con el saxofonista Marcus Strickland, el batería Eric Harland y el guitarrista Mike Stern. Compuesto por una improvisación de blues, un estándar y un nuevo original encargado por Qobuz ("Brouhaha", una canción inspirada en el entonces reciente fallecimiento de Chick Corea), The Q Sessions fue diseñado a medida para los aficionados al jazz que acuden a Qobuz en busca de la mejor calidad de sonido. Este EP se une al ya consolidado catálogo de contenidos exclusivos de Qobuz -ensayos interactivos "panorámicos" escritos por expertos, listas de reproducción creadas por artistas, liner notes y libretos de letras- para aumentar la reputación de la plataforma como la mejor experiencia de escucha en este campo.

"Ha sido un placer reunir a un grupo especial con uno de mis guitarristas favoritos de todos los tiempos, Mike Stern. Fue un gran día en el estudio con Mike, Marcus y Eric - no sólo improvisando un par de temas, sino también para grabar un nuevo original mío, 'Brouhaha'", dijo McBride.
8 de marzo de 2022
https://bassmagazine.com/artists/christian-mcbride-releases-the-q-sessions


www.christianmcbride.com ...