egroj world: Cedar Walton
Showing posts with label Cedar Walton. Show all posts
Showing posts with label Cedar Walton. Show all posts

Wednesday, September 24, 2025

Milt Jackson • Bags' Bag

 



Review by Scott Yanow
Vibraphonist Milt Jackson teams up with pianist Cedar Walton, bassist Ray Brown and (on six of the eight songs) either Billy Higgins or Frank Severino on drums. Together they play group originals and (on the two drumless pieces) a pair of standards. Although the material was largely new, the swinging style is timeless and Milt Jackson typically sounds in top form; has he ever made an indifferent recording? 
https://www.allmusic.com/album/bags-bag-mw0000196871

///////


Reseña de Scott Yanow
El vibrafonista Milt Jackson se une al pianista Cedar Walton, al bajista Ray Brown y (en seis de las ocho canciones) a Billy Higgins o Frank Severino a la batería. Juntos tocan temas originales del grupo y (en las dos piezas sin batería) un par de estándares. Aunque el material era en gran parte nuevo, el estilo swing es atemporal y Milt Jackson suena, como es habitual, en plena forma; ¿ha grabado alguna vez un disco mediocre? 
https://www.allmusic.com/album/bags-bag-mw0000196871


Sunday, August 31, 2025

Billy Higgins • The Soldier

 



American jazz drummer Billy Higgins recorded his second album The Soldier in 1979. Featured on this album are Monty Waters on alto saxophone, Cedar Walton on the piano, Walter Brooker on bass and vocalist Roberta Davis. The track 'Peace' features guest performer Horace Silver and on 'Sonny Moon For Two', Higgins is accompanied by Sonny Rollins. Higgins mainly played free jazz and hard bop. He was one of the house drummers for Blue Note Records and played dozens of Blue Note albums of the 1960s. His drums were an important addition to many recordings such as Dexter Gordon's Go! and Herbie Hancock's Takin' Off. 


Friday, July 25, 2025

James Moody • 80 Years Young; Live At The Blue Note, March 26, 2005

 



It was an unforgettable week of music at the Blue Note in New York City, March 2005, celebrating the legendary saxophonist & flutist James Moody's 80th birthday. 80 Years Young documents the grand finale of that week, now released for the first time and in celebration of the 100th anniversary of his birth. The club was buzzing that night with jazz legends, sports figures, TV personalities, and alive with love, joy, and the heartbeat of a community united in reverence for a great American cultural icon. Supporting Moody were Jon Faddis, Randy Brecker, Paquito D'Rivera, and Slide Hampton, with David Hazeltine and Cedar Walton on piano, bassist Todd Coolman, and drummer Adam Nussbaum, with a brief introduction by jazz impresario George Wein. Featured in the set was "Moody's Mood for Love," over a half-century since it was a major hit for King Pleasure and Moody's signature tune over the decades. 80 Years Young is a powerful reminder of the lasting impact of his music and exudes the deep joyful connection he created with colleagues and audiences throughout his six-decade career.
https://originarts.com/recordings/recording.php?TitleID=82920

///////

Fue una semana inolvidable de música en el Blue Note de Nueva York, en marzo de 2005, para celebrar el 80.º cumpleaños del legendario saxofonista y flautista James Moody. 80 Years Young documenta la gran final de esa semana, ahora publicada por primera vez y en conmemoración del centenario de su nacimiento. Esa noche, el club estaba repleto de leyendas del jazz, figuras del deporte, personalidades de la televisión y rebosante de amor, alegría y el latido de una comunidad unida en reverencia por un gran icono cultural estadounidense. Acompañando a Moody estaban Jon Faddis, Randy Brecker, Paquito D'Rivera y Slide Hampton, con David Hazeltine y Cedar Walton al piano, el bajista Todd Coolman y el baterista Adam Nussbaum, con una breve introducción del empresario de jazz George Wein. En el repertorio destacó «Moody's Mood for Love», más de medio siglo después de que fuera un gran éxito para King Pleasure y la canción insignia de Moody durante décadas. 80 Years Young es un poderoso recordatorio del impacto duradero de su música y transmite la profunda y alegre conexión que creó con sus colegas y el público a lo largo de sus seis décadas de carrera.
https://originarts.com/recordings/recording.php?TitleID=82920


Sunday, July 6, 2025

Ron Carter & Cedar Walton Duo • Heart & Soul

 



Review by Lee Bloom
Bassist Ron Carter and pianist Cedar Walton both became active on the New York jazz scene around 1960. Walton was soon to gain popularity working with Art Blakey's Jazz Messengers; meanwhile, Carter would become an important anchor in what is arguably Miles Davis' most influential ensemble. In 1981, Timeless Records documented the great rapport between these two giants of post-bop jazz. Heart & Soul is certainly not a loose "blowing session"; it's clear that the duo's repertoire had carefully developed during a year of gigging together in Manhattan. At the same time, the music never feels overarranged and stiff; there is always room for spontaneity. The piano and bass duo is a challenging setting, and there are relatively few successful recordings in the jazz literature. (Duke Ellington and Jimmy Blanton's historic 1940 session set the tone for years to come.) In the more common trio format, the drummer serves to reinforce the time feel and dynamic variation; Carter and Walton have eliminated the need for a third member by generating enough momentum and contrast through their almost telepathic interaction. It is this interplay which is the key to the recording's success, as Heart & Soul always feels like a true collaboration. Both players are quite capable of either carrying the lead or providing supportive accompaniment and they strike a real balance in their interpretations of four standards and four original tunes including John Lewis' "Django" and the1937 Rodgers & Hart classic, "My Funny Valentine." There's no need for Carter to solo over his minor key "Little Waltz" since his accompaniment is so varied. Walton's bluesy "Back to Bologna" is a medium-tempo swinger with unexpected rhythmic breaks. Recommended listening. 
https://www.allmusic.com/album/heart-soul-mw0000707499

///////

Reseña de Lee Bloom
El bajista Ron Carter y el pianista Cedar Walton comenzaron a destacar en la escena jazzística neoyorquina alrededor de 1960. Walton pronto ganó popularidad trabajando con Art Blakey's Jazz Messengers, mientras que Carter se convertiría en un pilar fundamental de lo que posiblemente sea el conjunto más influyente de Miles Davis. En 1981, Timeless Records documentó la gran compenetración entre estos dos gigantes del jazz post-bop. Heart & Soul no es en absoluto una «sesión improvisada» sin sentido; está claro que el repertorio del dúo se había desarrollado cuidadosamente durante un año de actuaciones conjuntas en Manhattan. Al mismo tiempo, la música nunca parece demasiado arreglada ni rígida; siempre hay espacio para la espontaneidad. El dúo de piano y bajo es una formación desafiante, y hay relativamente pocas grabaciones exitosas en la literatura jazzística. (La histórica sesión de Duke Ellington y Jimmy Blanton en 1940 marcó la pauta para los años venideros). En el formato más común del trío, el baterista sirve para reforzar el sentido del tiempo y la variación dinámica; Carter y Walton han eliminado la necesidad de un tercer miembro al generar suficiente impulso y contraste a través de su interacción casi telepática. Es esta interacción la clave del éxito de la grabación, ya que Heart & Soul siempre da la sensación de ser una verdadera colaboración. Ambos músicos son muy capaces de llevar la voz cantante o de proporcionar un acompañamiento de apoyo, y logran un equilibrio real en sus interpretaciones de cuatro estándares y cuatro temas originales, entre los que se incluyen «Django», de John Lewis, y el clásico de Rodgers & Hart de 1937, «My Funny Valentine». Carter no necesita hacer un solo en su «Little Waltz», en tono menor, ya que su acompañamiento es muy variado. El blues «Back to Bologna» de Walton es un tema swing de tempo medio con pausas rítmicas inesperadas. Recomendado. 
https://www.allmusic.com/album/heart-soul-mw0000707499

 



www.roncarterbass.com ...


Friday, June 27, 2025

Houston Person • Trust in Me



Review by Jim Todd
Houston Person is generally considered a soul-jazz specialist whose tenor playing can be counted on to elevate a standard organ combo or groove-based session into something memorable. This set, however, demonstrates Person's reach well beyond funk and blues grooves. The CD, combining the 1967 dates Chocomotive and Trust in Me, reveals a multi-faceted player who has grasped the lessons of tenor greats from Coleman Hawkins to Gene Ammons to Sonny Rollins. This explains why when Person sits down with a Johnny Hammond, Eddie Harris, or Charles Earland he has a whole lot more in his bag than blues licks and an assertive tone. Pianist Cedar Walton is a major presence on both sets, providing a powerful, personal approach that falls somewhere between Horace Silver's sublime earthiness and Thelonious Monk's knotty logic. Veteran hard boppers Bob Cranshaw and Paul Chambers share the bass spot. The drummers are lesser-knowns Lenny McBrowne and Frankie Jones. Drummer's drummer Alan Dawson is on the Chocomotive tracks in a rare but effective turn at the vibes. Space limitations mean that "Girl Talk" and "Up, Up and Away" from the original Chocomotive are not on the compilation. On the other hand, the bonus track, a brief outing on Sonny Rollins' "Airegin," serves as a prime example of Person's abilities in a probing, straight-ahead setting. A couple of tracks veer towards a blowsy lounge style, but even on "More" (a song that has not stood the test of time) Person -- with effective work from Walton, Dawson, and Cranshaw -- steers the performance to a swinging place that transcends the tune's inherent cheesiness.

///////

Revisión por Jim Todd
Houston Person generalmente se considera un especialista de soul-jazz cuyo tenor puede considerarse para convertir un combo de órgano estándar o una sesión basada en groove en algo memorable. Este conjunto, sin embargo, demuestra el alcance de Person más allá de los ritmos de funk y blues. El CD, que combina las fechas de Chocomotive y Trust in Me en 1967, revela un jugador multifacético que ha aprendido las lecciones de los grandes tenores de Coleman Hawkins a Gene Ammons y Sonny Rollins. Esto explica por qué cuando Person se sienta con un Johnny Hammond, Eddie Harris o Charles Earland tiene mucho más en su bolso que blicks y un tono asertivo. El pianista Cedar Walton es una presencia importante en ambos conjuntos, proporcionando un enfoque personal y poderoso que se encuentra en algún lugar entre la terrenalidad sublime de Horace Silver y la lógica nudosa de Thelonious Monk. Los veteranos boppers duros Bob Cranshaw y Paul Chambers comparten el lugar del bajo. Los bateristas son menos conocidos, Lenny McBrowne y Frankie Jones. El baterista del baterista Alan Dawson está en las pistas de Chocomotive en un giro raro pero efectivo a la vibra. Las limitaciones de espacio significan que "Girl Talk" y "Up, Up and Away" del Chocomotive original no están en la compilación. Por otro lado, la pista adicional, una breve presentación en "Airegin" de Sonny Rollins, sirve como un excelente ejemplo de las habilidades de la persona en una configuración de sondaje y en línea recta. Un par de pistas se desvían hacia un estilo de salón, pero incluso en "Más" (una canción que no ha pasado la prueba del tiempo) Person - con trabajo efectivo de Walton, Dawson y Cranshaw - dirige el rendimiento a un swing Lugar que trasciende el carácter inherente de la melodía.
https://www.allmusic.com/album/trust-in-me-mw0000012925


Tuesday, May 27, 2025

Donald Byrd • Blackjack

 



Review
by Scott Yanow
One of three Donald Byrd albums from 1967 (the end of his hard bop period), this recording features the trumpeter/leader with altoist Sonny Red, tenor saxophonist Hank Mobley, pianist Cedar Walton, bassist Walter Booker, and drummer Billy Higgins. The six tunes (five of which are originals by Byrd or Red) are all quite obscure and to one extent or another quite explorative. One can sense that Byrd wanted to break through the boundaries and rules of hard bop but had not yet decided on his future directions. The music does swing and highlights include "West of the Pecos" and "Beale Street"; Byrd and Red in particular are in excellent form throughout the date.
https://www.allmusic.com/album/blackjack-mw0000032341

///////


Reseña
por Scott Yanow
Uno de los tres álbumes de Donald Byrd de 1967 (el final de su periodo hard bop), esta grabación presenta al trompetista/líder con el contralto Sonny Red, el saxofonista tenor Hank Mobley, el pianista Cedar Walton, el bajista Walter Booker y el batería Billy Higgins. Los seis temas (cinco de los cuales son originales de Byrd o Red) son todos bastante oscuros y, en una u otra medida, bastante exploratorios. Se puede intuir que Byrd quería romper los límites y las reglas del hard bop, pero aún no había decidido su futuro. La música tiene swing y entre las canciones más destacadas se encuentran "West of the Pecos" y "Beale Street"; Byrd y Red, en particular, están en excelente forma durante todo el disco.
https://www.allmusic.com/album/blackjack-mw0000032341

Tuesday, May 13, 2025

Archie Shepp • For Losers

 



Review by Rob Ferrier
At the time this record was recorded, Shepp was bouncing back and forth between Paris and New York. He also bounced between the Impulse! and BYG labels. He also bounced between styles. For BYG, his music reached to grasp the bare beginnings of black music, back to Africa and the blues. His music for Impulse! tried to embrace the contemporary sounds of R&B, with very mixed results that to this day divide his fans. This record is a transitional one. For the traditionalists, there's his shattering and amusing cover of "I've Got It Bad" performed by the usual suspects one would think to find on an Archie Shepp record, including Cecil Payne and Joe Chambers. For those enraptured by albums like Attica Blues, songs like "Stick 'Em Up" will fascinate, as Shepp's raspy tenor is joined not only by a legion of avant-garde brethren (including names like Beaver Harris and Grachan Moncur), but also by the funky wood of electric bass, guitar, and organ. Some will find those later tracks a bit hard to take. Some will even find themselves snickering. But for anyone wishing to understand the music and career of this brilliant musician, this is an undervalued piece of the puzzle.
https://www.allmusic.com/album/for-losers-mw0000552954

///////


Reseña de Rob Ferrier
Cuando se grabó este disco, Shepp iba y venía entre París y Nueva York. También oscilaba entre los sellos Impulse! y BYG. También oscilaba entre estilos. Para BYG, su música buscaba los orígenes de la música negra, en África y el blues. Su música para Impulse! intentó abrazar los sonidos contemporáneos del R&B, con resultados muy dispares que a día de hoy dividen a sus fans. Este disco es de transición. Para los tradicionalistas, está su estremecedora y divertida versión de «I've Got It Bad» interpretada por los sospechosos habituales que uno pensaría encontrar en un disco de Archie Shepp, incluidos Cecil Payne y Joe Chambers. Para aquellos embelesados por álbumes como Attica Blues, canciones como «Stick 'Em Up» fascinarán, ya que al rasposo tenor de Shepp se une no sólo una legión de hermanos vanguardistas (incluyendo nombres como Beaver Harris y Grachan Moncur), sino también la madera funky del bajo eléctrico, la guitarra y el órgano. A algunos les costará aceptar los últimos temas. Incluso habrá quien se ría a carcajadas. Pero para cualquiera que desee comprender la música y la carrera de este brillante músico, ésta es una pieza infravalorada del rompecabezas.
https://www.allmusic.com/album/for-losers-mw0000552954


 


www.archieshepp.org ...



Colaborador / Contributor:  Pierre


Tuesday, April 29, 2025

Milt Jackson • At The Museum Of Modern Art

 



Review by Thom Jurek
Milt Jackson at the Museum of Modern Art is one of the many live jazz record dates that should be better known than it is. Perhaps it's because the LP has been unavailable in America since the early '70s; it was released on CD only briefly in Japan. Verve's brilliant Originals series has remedied this situation by issuing the gatefold-sleeve of the LP in a fine edition on compact disc (with the original liner notes pasted into a handsome booklet with the original photos). Released in 1965, shortly after the concert took place, this set is regarded by jazz historians as one of the greatest concerts ever to be performed during the MOMA's terrific free concert series during the '60s. During a rare respite from the Modern Jazz Quartet, Jackson was able to record as a solo artist with musicians of his own caliber. In this case his companions are pianist Cedar Walton, bassist Ron Carter (who was already playing with the Miles Davis Quintet), drummer Candy Finch, and James Moody on flute. The program is a lithe, breezy set of tunes written by Jackson, Walton, and Moody, with two exceptions: a beautiful reading of Jimmy Heath's "The Quota" to open the program, and a leisurely, sensitive stroll through J.J. Johnson's "Enigma." Even encountering this in the 21st century, the easy, symbiotic flow and tight arrangements are quite surprising. Heath's tune is a knotty hard bop number with a tight, brief head, and Jackson takes the first solo with requisite hipness and swing. Moody's flute fills the first chorus a bit and then drops out, leaving the rhythm section to dig into it with Jackson. Moody's solo wraps itself around the fat comping chords of Walton and darts in and out of Carter's hard dancing pulse. This is followed by the Latin tinge of "Novamo" by Jackson. The rhythm section sets out pacing a near charanga, and Jackson and Moody move through it with a beautiful, repetitive, singsong melody that quickly gives way to one of the great vibist's elegant high-register solos. Walton was already in his early thirties when he played with Jackson, and he'd been on the N.Y. scene for a decade, but this was before he became a house pianist with Prestige and well-known as a composer. His tune "Turquoise" is a fiery, fast bop waltz, with a terrific front-line melody for Moody and Jackson. Milt takes the first solo and turns the high notes into a blur of groove and grease. There's terrific humor on the set as well: Jackson's "Flying Saucer" begins in montuno mode. His voice at the intro sounds like something from the Twilight Zone before the rhythm section kicks in and he lays out the melody. Moody takes it away from the montuno feel and turns it toward the blues, but Jackson counters and begins singing in a perfect hepcat confidence, reinforcing the Latin groove. It might be the best tune here. This date is red hot for any fan who lives for jazz with rhythm, swing, and soul in equal tonnage.
https://www.allmusic.com/album/at-the-museum-of-modern-art-mw0000789808

///////


Reseña de Thom Jurek
Milt Jackson at the Museum of Modern Art es una de las muchas citas discográficas de jazz en directo que debería ser más conocida de lo que es. Quizás sea porque el LP no ha estado disponible en América desde principios de los 70; se editó en CD sólo brevemente en Japón. La brillante serie Originals de Verve ha puesto remedio a esta situación publicando el LP con portada desplegable en una excelente edición en disco compacto (con las notas originales pegadas en un bonito libreto con las fotos originales). Publicado en 1965, poco después de que se celebrara el concierto, este disco está considerado por los historiadores del jazz como uno de los mejores conciertos que se han celebrado durante la magnífica serie de conciertos gratuitos del MOMA en los años sesenta. Durante un raro respiro del Modern Jazz Quartet, Jackson pudo grabar en solitario con músicos de su propio calibre. En este caso, sus compañeros son el pianista Cedar Walton, el bajista Ron Carter (que ya tocaba con el Miles Davis Quintet), el batería Candy Finch y James Moody a la flauta. El programa es un conjunto ágil y ligero de melodías escritas por Jackson, Walton y Moody, con dos excepciones: una hermosa lectura de «The Quota» de Jimmy Heath para abrir el programa, y un paseo pausado y sensible por «Enigma» de J.J. Johnson. Incluso encontrando esto en el siglo XXI, el flujo fácil y simbiótico y los arreglos ajustados son bastante sorprendentes. La melodía de Heath es un nudoso número de hard bop con una cabeza apretada y breve, y Jackson toma el primer solo con la cadera y el swing necesarios. La flauta de Moody llena un poco el primer estribillo y luego se retira, dejando que la sección rítmica se meta de lleno con Jackson. El solo de Moody se envuelve alrededor de los gruesos acordes de Walton y entra y sale del duro pulso de baile de Carter. Le sigue el toque latino de «Novamo» de Jackson. La sección rítmica marca el ritmo de una charanga, y Jackson y Moody se mueven a través de ella con una melodía hermosa, repetitiva y cantarina que rápidamente da paso a uno de los elegantes solos de alto registro del gran vibrista. Walton ya tenía treinta y pocos años cuando tocó con Jackson, y llevaba una década en la escena de Nueva York, pero esto fue antes de convertirse en pianista de la casa Prestige y de ser conocido como compositor. Su tema «Turquoise» es un ardiente y rápido vals bop, con una estupenda melodía en primera línea para Moody y Jackson. Milt toma el primer solo y convierte las notas altas en un borrón de groove y grasa. También hay mucho humor en el set: Flying Saucer» de Jackson comienza en modo montuno. Su voz en la introducción suena como algo de la Dimensión Desconocida antes de que la sección rítmica entre en acción y él exponga la melodía. Moody la aleja de la sensación montuno y la gira hacia el blues, pero Jackson contraataca y empieza a cantar con una perfecta confianza hepcat, reforzando el groove latino. Puede que sea la mejor melodía de este disco. Esta cita está al rojo vivo para cualquier fan que viva el jazz con ritmo, swing y soul a partes iguales.
https://www.allmusic.com/album/at-the-museum-of-modern-art-mw0000789808


 




Wednesday, April 2, 2025

Stanley Turrentine • Another Story

 



Stanley William Turrentine (tenor saxophonist) was born on April 5, 1934 in Pittsburgh, Pennsylvania and passed away on September 12, 2000 in New York City.

Stanley came out of a musical family in Pittsburgh, his father Thomas played sax in Al Cooper’s Savoy Sultans in the 1930s, and he was Stanley’s first teacher when the boy took up the tenor sax at age 13.

Stanley credited his mother, a piano teacher, with instilling in him the bluesy feel he brought out so distinctively in his music. His brother, Tommy, six years his elder, was a trumpeter and underrated composer who served stints in the big bands of Billy Eckstine, Dizzy Gillespie, Count Basie and Benny Carter. He gave Stanley his first job at age 16 in one of the small groups he led in Pittsburgh.

Upon graduating from high school in 1951, Stanley joined the Lowell Fulson band, which then included a young Ray Charles, who Turrentine considered a great influence. Turrentine left the Fulson band to join Charles’s first band. In 1953, Turrentine moved to Cleveland with brother Tommy to work in Tadd Dameron’s group. The following year, Stanley replaced John Coltrane in Earl Bostic’s group, and brother Tommy joined several weeks later. Stanley then joined the army where he played in the 158th Army Band, known as “Uncle Sam’s All Stars.”

In March of 1959, Stanley joined Tommy once again in drummer Max Roach’s quintet, where the pair began to attract attention. While his major influences – Don Byas, Ben Webster, Illinois Jacquet, Lester Young, Coleman Hawkins and Sonny Rollins – can all be heard in his playing, there was no mistaking him for anyone else when he started to wail.

This edition of the Max Roach Quintet, in its fourteen months together, made many recordings under Roach’s name, a date for Roach’s then-wife Abbey Lincoln, and the solo recording debuts on Time Records: Stan “The Man” Turrentine and Tommy Turrentine, respectively.

Stanley’s prominence in the Max Roach group brought him to the attention of Blue Note’s Alfred Lion, who was immediately drawn to Stanley’s ability to blend a big, soulful tenor sound with contemporary jazz concepts. Lion brought Turrentine to Blue Note in 1960, and immediately set about a dizzying spell of recordings, starting with two exceptionally fine Jimmy Smith sets in 1960, Midnight Special and Back At The Chicken Shack in 1960.

Turrentine recorded the first of his many albums as a leader for Blue Note, Look Out!, in1960. This debut featured the tenor player fronting pianist Horace Parlan’s magnificent trio, with George Tucker on bass and Al Harewood on drums. This memorable lineup can be heard on the track “Someone to Watch Over Me.”

Parlan and Turrentine had known each other since high school days in Pittsburgh, and the two made a potent musical team, brimming with a distinctive energy. They went on to record Up At “Minton’s” with Grant Green, and Comin’ Your Way with Tommy Turrentine, which was intended to be Stanley’s third album for Blue Note, but was not issued until the 1970s.

The pair can also be heard two of Parlan’s Blue Note albums Speakin’ My Piece and On The Spur Of The Moment. There are many fine performances on these albums, where all concerned dig deep into a bluesy bag of bop and gospel grooves: “Minor Chant” from Look Out!, “Thomasville” from Comin’ Your Way and “Stanley’s Time,” “Broadway,” “Later At Minton’s,” and “Come Rain Or Come Shine,” from Up At “Minton’s”.

Blue Note placed Turrentine in many interesting and ultimately satisfying settings, and he recorded prolifically, notably on Blue Hour from1960 with The Three Sounds. Also not to miss are Turrentine’s second Blue Note album from 1962, That’s Where It’s At with Les McCann, Jubilee Shout!!!, with Kenny Burrell and Sonny Clarke, also recorded in 1962 but first issued in 1978, guitarist Kenny Burrell’s superior album Midnight Blue from 1963, and Easy Walker with McCoy Tyner in 1966.

But it was organist Shirley Scott, also Turrentine’s wife at this time, who was his most formidable musical partner. The pair recorded 14 albums between 1961 and 1968 for the Blue Note, Prestige, Impulse! and Atlantic labels. Six of these appeared under his name, such as the 1968 album for Blue Note Common Touch, which includes the track “Buster Brown.”

Turrentine is in particularly fine form on these recordings. Indeed, one could argue, they capture the quintessence of his style, and the way audiences heard him live during the 1960s. It’s very clear that as musicians, the pair shared a special rapport. Turrentine, at home in most any environment, was extremely well-suited to Ms. Scott’s deft, lightly orchestral touch on organ as well as she was to Turrentine’s finely-woven, soulfully integrated story-like lines.

The best of these recordings, Let It Go for Impulse in 1966, is a perfect mix of bluesy, and gospel-tinged originals. The title track is an early imprint for Turrentine’s later hit “Sugar,” and the balance of the cuts are soulful standards and unfailingly foot-tapping takes on current pop hits.

On every one of his albums with Scott, Turrentine’s bluesy originals are the highlights: the rip-roaring “Soul Shoutin’” from the album of the same name, the after-hours glow of “The Soul Is Willing,” also a title track, the swinging minor-key blues, “The Hustler” from Hustlin’ and the seductive Latinate “Shirley” from Everybody Loves A Lover. Their covers are almost always worth hearing too: “Trouble,” released on both Never Let Me Go and Hustlin’, “Grand Street” from Blue Flames, “God Bless The Child” from Never Let Me Go, “Sent For You Yesterday” from Everybody Loves A Lover and even Bob Dylan’s “Blowin’ In The Wind” on both Common Touch and Soul Song.

As the 1960s progressed, Turrentine recorded in other Blue Note ensembles, mostly in larger settings arranged by Oliver Nelson, such as Joyride from 1965, Duke Pearson’s Rough ‘N’ Tumble and The Spoiler in 1966; A Bluish Bag, and The Return Of The Prodigal Son in 1967. He can also be heard on Thad Jones’s The Look Of Love from 1968, Always Something There from 1968 and a final quintet session Another Story, from 1969 with Thad Jones and Cedar Walton.

Turrentine signed on to Creed Taylor’s newly independent CTI label in 1970 and scored their very first hit with “Sugar,” a modal minor-key blues which first paired him with another former Blue Note star, Freddie Hubbard. “The Sugar Man,” as Turrentine became known in the wake of this success, and Hubbard played together often in the early 1970s, as part of each other’s groups and as part of the CTI All Stars, which began tours in 1971.

CTI afforded Turrentine a great deal of artistic freedom, and provided him with first-call players and featured him in more classy settings. No longer a marginalized chitlin circuit player, he was now a jazz star, recording for the decade’s premier label. Turrentine headlined six albums for the label between 1970 and 1973, and can also be heard on an album of outtakes and five all-star sessions. These include Cherry from 1972 with Milt Jackson, and the magnificent Don’t Mess With Mister T. from 1973, his next hit, which featured contributions and superlative arrangements from Bob James. The title song, from Marvin Gaye’s score to the film Trouble Man, earned him his most enduring nickname, Mister T., years before it was usurped by the gold chain-loving actor.

Seeking greater flexibility in his career, Turrentine switched to the Fantasy label in 1974 and immediately scored his next radio hit with Michel Legrand’s “Pieces of Dreams,” the title theme to a 1970 film. But even though the tenor player had finally earned full control of his music, most of the eight albums he recorded for Fantasy through 1980 were overly orchestrated by either Gene Page or Wade Marcus, and more commercial than anything he did while with CTI.

Turrentine’s playing is never less than interesting, but neither he nor his settings during this period rise above the merely listenable. Notable exceptions include the outstanding 1977 albums Nightwings and West Side Highway albums, which paired him with arranger Claus Ogerman and a large group of New York’s first-rate studio session stars. Listeners can only imagine what a master recordist like Rudy Van Gelder might have made of the talent on these sessions.

Turrentine’s subsequent switch to Elektra Records hardly improved matters, as they heralded his turn towards pop music from jazz. “I just want lots of people to hear my music,” Turrentine said at the time. “I want to make records that will sell – to everybody.”

urrentine recorded four interesting, if rather unremarkable, albums for the label between 1979 and 1982, increasingly allowing the production to take over. The second of these,Inflation from 1980, is perhaps the best, providing two decent Turrentine originals, the title track and “Is It You,” and some rather good interplay with pianist Cedar Walton. But alas, the album produced no hits.

When jazz tastes and sales began changing in the early 1980s, Turrentine’s recording pace slowed considerably. But while the chitlin circuit had long ago disappeared, the saxophonist continued to perform vigilantly in clubs throughout the world in relatively straight-ahead combos and in all-star groups at large halls and on the concert stage.

Turrentine returned to Blue Note in 1984 to record three quite interesting records. The first of these,Straight Ahead in 1984, was his first organ-combo record in fifteen years, featuring Jimmy Smith and George Benson on some tracks; Wonderland from 1986 was a tribute to the music of Stevie Wonder; and La Place from 1989 was an homage to the Hill District street in Pittsburgh where Turrentine grew up, a continuation of his more fusion-oriented aims. While fusion had begun evolving into what is now known as “smooth jazz,” Turrentine’s title feature here, “La Place Street,” is a particular highlight of this period; a forceful reminder of the clever blues constructs he could maneuver in his inimitable way.

In the 90s, Stanley Turrentine made three above-average and terribly underrated albums for the MusicMasters label: More Than A Mood in 1992), a straight-ahead date featuring all-stars Freddie Hubbard, Cedar Walton, Ron Carter and Billy Higgins. The album includes covers of several of his Blue Note-era performances, a straight jazz re-take of “Pieces of Dreams” and an exceptional cover of Roland Kirk’s “Spirits Up Above.”

1993′s If I Could, with Hubert Laws, Roland Hanna, Ron Carter, Grady Tate and Don Sebesky’s light-as-air arrangements sounds like a CTI session that never was, and features a brilliant performance by Tommy Turrentine on “June Bug.” T Time from 1995 features three CTI-era remakes and two La Place retakes, with exceptional support from keyboardist Kenny Drew, Jr., guitarist Dave Stryker and bassist and fellow Pittsburgh native Dwayne Dolphin, a member of Three Of A Kind.

Now an elder statesman in jazz, Turrentine resumed guesting with other jazz acts, in concert and on record, something he hadn’t done since the early 1970s. This time, though, he was the guest star rather than merely a sideman. The most notable of these appearances are pianist Gene Harris’s The Gene Harris Trio Plus One for Concord in 1985 and Three Of A Kind Meet Mister T on Minor Music in 1994.

These musicians formed the basis of Turrentine’s working group at the time. He also made guest appearances on albums by Jimmy Smith, David “Fathead” Newman, Joe McBride, Billy Taylor, Roy Hargrove, Benny Green and fellow Pittsburgher Ahmad Jamal, who as a child, practiced on Stanley’s mother’s piano.

It should also be mentioned that Stanley Turrentine was an exceptional accompanist for vocalists and was often recorded in the company of such talented singers as Abbey Lincoln (1960, 1992), Gloria Lynne (1970), Astrud Gilberto (1971), Dianne Reeves (1981), Irene Cara (1982), Freddie Jackson (1985), Will Downing (1988), Lou Rawls (1989), Jean Carn (1989), Jon Hendricks (1990), Tramaine Hawkins (1990), Georgie Fame (1992), Diana Krall (1994), Marlene Shaw (1997) and Oscar Brown, Jr. (1998).

Turrentine had by this time relocated with his wife Judith to Fort Washington, Maryland, and was frequently heard in and around Washington, DC. He often performed at Georgetown’s legendary Blues Alley club and recorded a live album there in 1991). After some sort of falling out with the reconstructed Impulse! Label, for whom he recorded only one album in 1966, Turrentine issued his final disc, Do You Have Any Sugar, on the Concord label in 2000. Shortly thereafter, he suffered a stroke in New York City which hastened his death at age 66 on September 12 of that year.
https://stanleyturrentine.jazzgiants.net/biography/

///////


Stanley William Turrentine (saxofonista tenor) nació el 5 de abril de 1934 en Pittsburgh, Pensilvania y falleció el 12 de septiembre de 2000 en la ciudad de Nueva York.

Stanley provenía de una familia musical en Pittsburgh, su padre Thomas tocaba el saxo en Savoy Sultans de Al Cooper en la década de 1930, y fue el primer maestro de Stanley cuando el niño tomó el saxo tenor a los 13 años.

Stanley le dio crédito a su madre, profesora de piano, por inculcarle la sensación de blues que tan distintivamente aportó a su música. Su hermano, Tommy, seis años mayor que él, era trompetista y compositor subestimado que formó parte de las grandes bandas de Billy Eckstine, Dizzy Gillespie, Count Basie y Benny Carter. Le dio a Stanley su primer trabajo a los 16 años en uno de los pequeños grupos que dirigía en Pittsburgh.

Al graduarse de la escuela secundaria en 1951, Stanley se unió a la Lowell Fulson band, que luego incluía a un joven Ray Charles, a quien Turrentine consideraba una gran influencia. Turrentine dejó la Fulson Band para unirse a la primera banda de Charles. En 1953, Turrentine se mudó a Cleveland con su hermano Tommy para trabajar en el grupo de Tadd Dameron. Al año siguiente, Stanley reemplazó a John Coltrane en el grupo de Earl Bostic, y su hermano Tommy se unió varias semanas después. Stanley luego se unió al ejército, donde tocó en la 158ª banda del Ejército, conocida como "Uncle Sam's All Stars".”

En marzo de 1959, Stanley se unió a Tommy una vez más en el quinteto del baterista Max Roach, donde la pareja comenzó a llamar la atención. Si bien sus principales influencias, Don Byas, Ben Webster, Illinois Jacquet, Lester Young, Coleman Hawkins y Sonny Rollins, se pueden escuchar en su forma de tocar, no lo confundieron con nadie más cuando comenzó a llorar.

Esta edición del Quinteto Max Roach, en sus catorce meses juntos, realizó muchas grabaciones bajo el nombre de Roach, una fecha para la entonces esposa de Roach, Abbey Lincoln, y la grabación en solitario debuta en Time Records: Stan" The Man " Turrentine y Tommy Turrentine, respectivamente.

La prominencia de Stanley en el grupo Max Roach le llamó la atención de Alfred Lion de Blue Note, quien inmediatamente se sintió atraído por la capacidad de Stanley de combinar un sonido de tenor grande y conmovedor con conceptos de jazz contemporáneo. Lion llevó Turrentine a Blue Note en 1960, e inmediatamente inició una vertiginosa serie de grabaciones, comenzando con dos sets excepcionalmente finos de Jimmy Smith en 1960, Midnight Special y Back At The Chicken Shack en 1960.

Turrentine grabó el primero de sus muchos álbumes como líder de Blue Note, ¡Cuidado!, en 1960. Este debut contó con el tenor al frente del magnífico trío del pianista Horace Parlan, con George Tucker al bajo y Al Harewood a la batería. Esta formación memorable se puede escuchar en la canción "Someone to Watch Over Me.”

Parlan y Turrentine se conocían desde los días de secundaria en Pittsburgh, y los dos formaban un potente equipo musical, rebosante de una energía distintiva. Luego grabaron Up At "Minton's" con Grant Green y Comin ' Your Way con Tommy Turrentine, que estaba destinado a ser el tercer álbum de Stanley para Blue Note, pero no se publicó hasta la década de 1970.

La pareja también se puede escuchar en dos de los álbumes de Blue Note de Parlan Speakin ' My Piece y On The Spur Of The Moment. Hay muchas buenas interpretaciones en estos álbumes, donde todos los interesados profundizan en una bolsa de blues con ritmos bop y gospel: "Minor Chant" de Look Out!, "Thomasville" de Comin ' Your Way y "Stanley Time", "Broadway", "Later At Minton's" y "Come Rain Or Come Shine", de Up At "Minton's".

Blue Note colocó a Turrentine en muchos escenarios interesantes y, en última instancia, satisfactorios, y grabó prolíficamente, especialmente en Blue Hour de 1960 con The Three Sounds. Tampoco se puede perder el segundo álbum de Blue Note de Turrentine de 1962, That's Where It's At with Les McCann, Jubilee Shout!!!, con Kenny Burrell y Sonny Clarke, también grabado en 1962 pero publicado por primera vez en 1978, el álbum superior del guitarrista Kenny Burrell Midnight Blue de 1963 y Easy Walker con McCoy Tyner en 1966.

Pero fue la organista Shirley Scott, también esposa de Turrentine en ese momento, su compañera musical más formidable. La pareja grabó 14 álbumes entre 1961 y 1968 para Blue Note, Prestige, Impulse! y etiquetas atlánticas. Seis de estos aparecieron bajo su nombre, como el álbum de 1968 de Blue Note Common Touch, que incluye la pista "Buster Brown.”

La turrentina se encuentra en una forma particularmente fina en estas grabaciones. De hecho, se podría argumentar, capturan la quintaesencia de su estilo y la forma en que el público lo escuchó en vivo durante la década de 1960. Está muy claro que, como músicos, la pareja compartió una relación especial. Turrentine, en casa en la mayoría de los entornos, se adaptaba extremadamente bien al toque hábil y ligeramente orquestal de la Sra. Scott en el órgano, así como a las líneas narrativas finamente tejidas y conmovedoramente integradas de Turrentine.

La mejor de estas grabaciones, Let It Go for Impulse en 1966, es una mezcla perfecta de blues y originales teñidos de gospel. La canción principal es una huella temprana del éxito posterior de Turrentine, "Sugar", y el resto de los cortes son estándares conmovedores y tomas infalibles de éxitos pop actuales.

En cada uno de sus álbumes con Scott, los originales de blues de Turrentine son lo más destacado: el estruendoso "Soul Shoutin '" del álbum del mismo nombre, el resplandor fuera de horario de "The Soul Is Willing", también una canción principal, el blues oscilante de tonalidad menor, "The Hustler " de Hustlin' y la seductora latina" Shirley " de Everybody Loves A Lover. También vale la pena escuchar sus versiones: "Trouble", lanzada en Never Let Me Go y Hustlin', "Grand Street" de Blue Flames, "God Bless The Child" de Never Let Me Go," Sent For You Yesterday " de Everybody Loves A Lover e incluso "Blowin' In The Wind" de Bob Dylan tanto en Common Touch como en Soul Song.

A medida que avanzaba la década de 1960, Turrentine grabó en otros conjuntos de Blue Note, principalmente en escenarios más grandes organizados por Oliver Nelson, como Joyride de 1965, Rough 'N' Tumble de Duke Pearson y The Spoiler en 1966; A Bluish Bag y The Return Of The Prodigal Son en 1967. También se le puede escuchar en The Look Of Love de Thad Jones de 1968, Always Something There de 1968 y en una sesión final de quinteto Another Story, de 1969 con Thad Jones y Cedar Walton.

Turrentine firmó con el nuevo sello independiente CTI de Creed Taylor en 1970 y obtuvo su primer éxito con "Sugar", un blues modal de tonalidad menor que lo emparejó por primera vez con otra ex estrella de Blue Note, Freddie Hubbard. "The Sugar Man", como Turrentine se hizo conocido a raíz de este éxito, y Hubbard tocaron juntos a menudo a principios de la década de 1970, como parte de los grupos de los demás y como parte de CTI All Stars, que comenzaron las giras en 1971.

CTI le dio a Turrentine una gran libertad artística, le proporcionó jugadores de primera llamada y lo presentó en entornos más elegantes. Ya no era un jugador marginado del circuito chitlin, ahora era una estrella del jazz, grabando para el sello más importante de la década. Turrentine encabezó seis álbumes para el sello entre 1970 y 1973, y también se puede escuchar en un álbum de tomas descartadas y cinco sesiones de estrellas. Estos incluyen Cherry de 1972 con Milt Jackson y el magnífico Don't Mess With Mister T. de 1973, su siguiente éxito, que contó con contribuciones y arreglos superlativos de Bob James. La canción principal, desde la partitura de Marvin Gaye hasta la película Trouble Man, le valió su apodo más perdurable, Mister T., años antes de que fuera usurpado por el actor amante de la cadena de oro.

Buscando una mayor flexibilidad en su carrera, Turrentine se cambió al sello Fantasy en 1974 e inmediatamente obtuvo su siguiente éxito radiofónico con "Pieces of Dreams" de Michel Legrand, el tema principal de una película de 1970. Pero a pesar de que el tenor finalmente se había ganado el control total de su música, la mayoría de los ocho álbumes que grabó para Fantasy hasta 1980 fueron demasiado orquestados por Gene Page o Wade Marcus, y más comerciales que cualquier cosa que hizo mientras estuvo con CTI.

La interpretación de Turrentine nunca deja de ser interesante, pero ni él ni su configuración durante este período superan lo meramente escuchable. Las excepciones notables incluyen los destacados álbumes Nightwings y West Side Highway de 1977, que lo emparejaron con el arreglista Claus Ogerman y un gran grupo de estrellas de sesiones de estudio de primer nivel de Nueva York. Los oyentes solo pueden imaginar lo que un maestro de la grabación como Rudy Van Gelder podría haber hecho con el talento de estas sesiones.

El cambio posterior de Turrentine a Elektra Records apenas mejoró las cosas, ya que anunciaron su giro hacia la música pop desde el jazz. "Solo quiero que mucha gente escuche mi música", dijo Turrentine en ese momento. "Quiero hacer discos que se vendan a todo el mundo.”

Turrentine grabó cuatro álbumes interesantes, aunque poco destacables, para el sello entre 1979 y 1982, lo que permitió que la producción se hiciera cargo cada vez más. El segundo de ellos,Inflation de 1980, es quizás el mejor, ya que ofrece dos originales turrentinos decentes, la canción principal y "Is It You", y una interacción bastante buena con el pianista Cedar Walton. Pero, por desgracia, el álbum no produjo éxitos.

Cuando los gustos y las ventas del jazz comenzaron a cambiar a principios de la década de 1980, el ritmo de grabación de Turrentine se desaceleró considerablemente. Pero aunque el circuito de chitlin había desaparecido hacía mucho tiempo, el saxofonista continuó actuando vigilante en clubes de todo el mundo en combos relativamente directos y en grupos de estrellas en grandes salas y en el escenario de conciertos.

Turrentine volvió a Blue Note en 1984 para grabar tres discos bastante interesantes. El primero de ellos,Straight Ahead en 1984, fue su primer disco de combo de órgano en quince años, con Jimmy Smith y George Benson en algunas pistas; Wonderland de 1986 fue un tributo a la música de Stevie Wonder; y La Place de 1989 fue un homenaje a Hill District street en Pittsburgh, donde creció Turrentine, una continuación de sus objetivos más orientados a la fusión. Si bien la fusión había comenzado a evolucionar hacia lo que ahora se conoce como "jazz suave", la característica principal de Turrentine aquí, "La Place Street", es un punto culminante particular de este período; un recordatorio contundente de las ingeniosas construcciones de blues que podía maniobrar a su manera inimitable.

En los 90, Stanley Turrentine hizo tres álbumes por encima de la media y terriblemente subestimados para el sello MusicMasters: More Than A Mood en 1992), una cita directa con las estrellas Freddie Hubbard, Cedar Walton, Ron Carter y Billy Higgins. El álbum incluye versiones de varias de sus actuaciones de la era Blue Note, una versión de jazz directo de "Pieces of Dreams" y una versión excepcional de "Spirits Up Above" de Roland Kirk.”

If I Could de 1993, con los arreglos ligeros de Hubert Laws, Roland Hanna, Ron Carter, Grady Tate y Don Sebesky, suena como una sesión de CTI que nunca lo fue, y presenta una brillante actuación de Tommy Turrentine en "June Bug."T Time de 1995 presenta tres remakes de la era CTI y dos repeticiones de La Place, con el apoyo excepcional del tecladista Kenny Drew, Jr., el guitarrista Dave Stryker y el bajista y compañero nativo de Pittsburgh Dwayne Dolphin, miembro de Three Of A Kind.

Turrentine, ahora un veterano estadista del jazz, volvió a actuar como invitado con otros actos de jazz, en concierto y en disco, algo que no había hecho desde principios de la década de 1970.Esta vez, sin embargo, fue la estrella invitada en lugar de simplemente un acompañante. Las apariciones más notables de estas son The Gene Harris Trio Plus One del pianista Gene Harris para Concord en 1985 y Three Of A Kind Meet Mister T en Minor Music en 1994.

Estos músicos formaron la base del grupo de trabajo de Turrentine en ese momento. También hizo apariciones especiales en álbumes de Jimmy Smith, David "Fathead" Newman, Joe McBride, Billy Taylor, Roy Hargrove, Benny Green y su compatriota de Pittsburgh Ahmad Jamal, quien de niño practicaba en el piano de la madre de Stanley.

También cabe mencionar que Stanley Turrentine fue un acompañante excepcional para vocalistas y a menudo fue grabado en compañía de cantantes tan talentosos como Abbey Lincoln (1960, 1992), Gloria Lynne (1970), Astrud Gilberto (1971), Dianne Reeves (1981), Irene Cara (1982), Freddie Jackson (1985), Will Downing (1988), Lou Rawls (1989), Jean Carn (1989), Jon Hendricks (1990), Tramaine Hawkins (1990), Georgie Fame (1992), Diana Krall (1994), Marlene Shaw (1997) y Oscar Brown, Jr. (1998).

Para entonces, Turrentine se había mudado con su esposa Judith a Fort Washington, Maryland, y se escuchaba con frecuencia en Washington, DC y sus alrededores. A menudo actuaba en el legendario Blues Alley club de Georgetown y grabó un álbum en vivo allí en 1991). ¡Después de algún tipo de pelea con el Impulso reconstruido! Sello discográfico, para quien grabó solo un álbum en 1966, Turrentine publicó su último disco, Do You Have Any Sugar, en el sello Concord en 2000. Poco después, sufrió un derrame cerebral en la ciudad de Nueva York que aceleró su muerte a los 66 años el 12 de septiembre de ese año.https://stanleyturrentine. jazzgiants. net/biografía/






Thursday, March 13, 2025

Dave Pike • Pike's Groove



Review by Scott Yanow
Vibraphonist Dave Pike has recorded in a variety of settings through the years. His Criss Cross date is one of his finest straight-ahead outings, a quartet session with pianist Cedar Walton, bassist David Williams, and drummer Billy Higgins. Pike's style is somewhere between Milt Jackson and Bobby Hutcherson, while sounding fairly distinctive, and he is heard in top form on such numbers as "Big Foot," "Ornithology," and his own "Reflections in Blue." Highly recommended.


Artist Biography by Scott Yanow
Dave Pike has been a consistent vibraphonist through the years without gaining much fame. He originally played drums and is self-taught on vibes. Pike moved with his family to Los Angeles in 1954 and played with Curtis Counce, Harold Land, Elmo Hope, Dexter Gordon, Carl Perkins, and Paul Bley, among others. After moving to New York in 1960 he put an amplifier on his vibes. Pike toured with Herbie Mann during 1961-1964, spent 1968-1973 in Germany (recording with the Kenny Clarke-Francy Boland big band), and then resettled in Los Angeles, playing locally and recording for Timeless and Criss Cross.

///////

Reseña de Scott Yanow
El vibrafonista Dave Pike ha grabado en una variedad de escenarios a través de los años. Su cita con Criss Cross es una de sus mejores salidas en directo, una sesión de cuarteto con el pianista Cedar Walton, el bajista David Williams y el batería Billy Higgins. El estilo de Pike está entre Milt Jackson y Bobby Hutcherson, aunque suena bastante distintivo, y se le escucha en plena forma en números como "Big Foot", "Ornitología" y su propio "Reflections in Blue". Altamente recomendado.


Biografía del artista por Scott Yanow
Dave Pike ha sido un vibrafonista constante a través de los años sin ganar mucha fama. Originalmente tocaba la batería y es autodidacta en el vibráfono. Pike se mudó con su familia a Los Ángeles en 1954 y tocó con Curtis Counce, Harold Land, Elmo Hope, Dexter Gordon, Carl Perkins y Paul Bley, entre otros. Después de mudarse a Nueva York en 1960 puso un amplificador en sus vibraciones. Pike realizó una gira con Herbie Mann durante 1961-1964, pasó de 1968 a 1973 en Alemania (grabando con la gran banda de Kenny Clarke-Francy Boland), y luego se instaló en Los Ángeles, tocando localmente y grabando para Timeless y Criss Cross.


Friday, February 21, 2025

Lee Morgan • Charisma

 



Review
by Scott Yanow
This set (reissued on CD in 1997) was one of trumpeter Lee Morgan's lesser-known Blue Note recordings but it is quite rewarding. The notable sextet (which also includes altoist Jackie McLean, Hank Mobley on tenor, pianist Cedar Walton, bassist Paul Chambers and drummer Billy Higgins) performs originals by Morgan, Walton and Duke Pearson, including particularly catchy versions of the funky "Hey Chico" and Pearson's memorable "Sweet Honey Bee" (which should have become a hit). The three horns, all of whom sound quite individual, each have their exciting moments, and the results are quintessential mid-'60s hard bop.
https://www.allmusic.com/album/charisma-mw0000029058

///////


Reseña
por Scott Yanow
Este conjunto (reeditado en CD en 1997) fue una de las grabaciones menos conocidas del trompetista Lee Morgan en Blue Note, pero es bastante gratificante. El notable sexteto (que también incluye al contralto Jackie McLean, Hank Mobley al tenor, el pianista Cedar Walton, el bajista Paul Chambers y el batería Billy Higgins) interpreta originales de Morgan, Walton y Duke Pearson, incluyendo versiones particularmente pegadizas del funky "Hey Chico" y la memorable "Sweet Honey Bee" de Pearson (que debería haberse convertido en un éxito). Las tres trompas, que suenan muy individualmente, tienen cada una sus momentos emocionantes, y el resultado es la quintaesencia del hard bop de mediados de los 60.
https://www.allmusic.com/album/charisma-mw0000029058





Thursday, February 20, 2025

Cedar Walton Trio • Song Of Delilah [The Music Of Victor Young]

 

 

Biography
For over 25 years, pianist Cedar Walton has enjoyed an uptempo career, which never seems to slow down. Maintaining a non-stop itinerary, Walton has accompanied a litany of Jazz greats while also fronting his own successful groups. Born January 17, 1934 in Dallas, Texas, Walton set his sights on a career in music at an early age. An after- hours gig at the Denver Club introduced him to notable musicians like Charlie Parker, Dizzy Gillespie and John Coltrane, who would sit in with Walton's group when they passed through town.

From there, Walton ventured to New York and began to work locally with Lou Donaldson, Gigi Gryce, Sonny Rollins and Kenny Dorham before landing his first touring job with J.J. Johnson. Soon after, the pianist made his recording debut backing Kenny Dorham on the Riverside album Kenny Dorham Sings. He also made two records with J.J. Johnson' s group on Columbia Records before joining the Art Farmer/Benny Golson Jazztet, a group he toured and recorded with for two years. Walton's next major musical association was with Art Blakey and the Jazz Messengers. During his three years tenure with Blakey, Walton stepped forward a composer, contributing originals like Mosaic and The Promised Land to the group's recordings for the Blue Note and Riverside labels.

Walton left the Jazz Messengers to lead rhythm sections and trios throughout the New York club and recording studio circuits. His debut recording as a leader came in 1966 with the release of Cedar on Prestige Records. From the late '60s to early '70s, Walton kept steady company with bassist Sam Jones and drummers Louis Hayes and Billy Higgins in multi-purpose trios that occasionally annexed saxophonists Clifford Jordan, George Coleman or Bob Berg for specific tours and albums.

During the '80s, Walton embarked on a variety of interesting projects, which have grown into lasting affiliations. In 1981, he formed a trio with Ron Carter and Billy Higgins, which clicked right from the start. Around the same time, Walton became part of the Timeless All-stars, a sextet also featuring Harold Land, Bobby Hutcherson, Curtis Fuller, Buster Williams and Billy Higgins. Walton also ignited rhythm sections behind the likes of Milt Jackson, Frank Morgan, Dexter Gordon and vocalists Ernestine Anderson and Freddy Cole, and held the piano chair of The Trumpet Summit Band.

Walton's efforts have been well documented on record. In addition to a host of dates as a sideman, the pianist has been recording with his own groups at a prolific rate, as evidenced by an assortment of albums on the Timeless, Discovery, Red Baron and Steeple Chase record labels.

Walton is one of the most influential musicians active today. His original compositions like Bolivia, Clockwise and Firm Roots are frequently recorded by other musicians, and have become part of the standard Jazz repertoire. His playing regularly receives praise from critics, fellow Jazz musicians and audience around the world. Cedar Walton has emerged as a true master of the music he loves.
https://www.allaboutjazz.com/musicians/cedar-walton/

Note: Cedar Walton passed away in 2013, at the age of 79.

///////

Biografía
Durante más de 25 años, el pianista Cedar Walton ha disfrutado de una carrera acelerada que nunca parece disminuir. Manteniendo un itinerario sin escalas, Walton ha acompañado a una letanía de grandes del jazz y al mismo tiempo al frente de sus propios grupos exitosos. Nacido el 17 de enero de 1934 en Dallas, Texas, Walton fijó su mirada en una carrera musical a una edad temprana. Un concierto nocturno en el Denver Club le presentó a músicos notables como Charlie Parker, Dizzy Gillespie y John Coltrane, quienes se sentaban con el grupo de Walton cuando pasaban por la ciudad.

A partir de ahí, Walton se aventuró a Nueva York y comenzó a trabajar localmente con Lou Donaldson, Gigi Gryce, Sonny Rollins y Kenny Dorham antes de conseguir su primer trabajo de gira con J.J. Johnson. Poco después, el pianista hizo su debut grabando apoyando a Kenny Dorham en el álbum de Riverside Kenny Dorham Sings. También grabó dos discos con J.J. Johnson en Columbia Records antes de unirse a Art Farmer/Benny Golson Jazztet, un grupo con el que estuvo de gira y grabó durante dos años. La siguiente gran asociación musical de Walton fue con Art Blakey y los Jazz Messengers. Durante su permanencia de tres años con Blakey, Walton dio un paso adelante como compositor, contribuyendo con originales como Mosaic y The Promised Land a las grabaciones del grupo para los sellos Blue Note y Riverside.

Walton dejó a los Jazz Messengers para dirigir secciones rítmicas y tríos en los circuitos de clubes y estudios de grabación de Nueva York. Su grabación debut como líder llegó en 1966 con el lanzamiento de Cedar en Prestige Records. Desde finales de los 60 hasta principios de los 70, Walton mantuvo una compañía constante con el bajista Sam Jones y los bateristas Louis Hayes y Billy Higgins en tríos polivalentes que ocasionalmente acompañaban a los saxofonistas Clifford Jordan, George Coleman o Bob Berg para giras y álbumes específicos.

Durante los años 80, Walton se embarcó en una variedad de proyectos interesantes, que se han convertido en afiliaciones duraderas. En 1981, formó un trío con Ron Carter y Billy Higgins, que hizo clic desde el principio. Casi al mismo tiempo, Walton se convirtió en parte de Timeless All-stars, un sexteto que también incluía a Harold Land, Bobby Hutcherson, Curtis Fuller, Buster Williams y Billy Higgins. Walton también encendió secciones rítmicas detrás de artistas como Milt Jackson, Frank Morgan, Dexter Gordon y los vocalistas Ernestine Anderson y Freddy Cole, y ocupó la silla de piano de The Trumpet Summit Band.

Los esfuerzos de Walton han sido bien documentados en los registros. Además de una gran cantidad de fechas como acompañante, el pianista ha estado grabando con sus propios grupos a un ritmo prolífico, como lo demuestra una variedad de álbumes en los sellos discográficos Timeless, Discovery, Red Baron y Steeple Chase.

Walton es uno de los músicos activos más influyentes en la actualidad. Sus composiciones originales como Bolivia, Clockwise y Firm Roots son frecuentemente grabadas por otros músicos y se han convertido en parte del repertorio estándar de Jazz. Su forma de tocar recibe regularmente elogios de críticos, compañeros músicos de jazz y audiencias de todo el mundo. Cedar Walton se ha convertido en un verdadero maestro de la música que ama.
https://www.allaboutjazz.com/musicians/cedar-walton/

Notas: Cedar Walton falleció en 2013, a la edad de 79 años.



Wednesday, February 19, 2025

Milt Jackson • At The Museum Of Modern Art

 



Review
by Thom Jurek  
Milt Jackson at the Museum of Modern Art is one of the many live jazz record dates that should be better known than it is. Perhaps it's because the LP has been unavailable in America since the early '70s; it was released on CD only briefly in Japan. Verve's brilliant Originals series has remedied this situation by issuing the gatefold-sleeve of the LP in a fine edition on compact disc (with the original liner notes pasted into a handsome booklet with the original photos). Released in 1965, shortly after the concert took place, this set is regarded by jazz historians as one of the greatest concerts ever to be performed during the MOMA's terrific free concert series during the '60s. During a rare respite from the Modern Jazz Quartet, Jackson was able to record as a solo artist with musicians of his own caliber. In this case his companions are pianist Cedar Walton, bassist Ron Carter (who was already playing with the Miles Davis Quintet), drummer Candy Finch, and James Moody on flute. The program is a lithe, breezy set of tunes written by Jackson, Walton, and Moody, with two exceptions: a beautiful reading of Jimmy Heath's "The Quota" to open the program, and a leisurely, sensitive stroll through J.J. Johnson's "Enigma." Even encountering this in the 21st century, the easy, symbiotic flow and tight arrangements are quite surprising. Heath's tune is a knotty hard bop number with a tight, brief head, and Jackson takes the first solo with requisite hipness and swing. Moody's flute fills the first chorus a bit and then drops out, leaving the rhythm section to dig into it with Jackson. Moody's solo wraps itself around the fat comping chords of Walton and darts in and out of Carter's hard dancing pulse. This is followed by the Latin tinge of "Novamo" by Jackson. The rhythm section sets out pacing a near charanga, and Jackson and Moody move through it with a beautiful, repetitive, singsong melody that quickly gives way to one of the great vibist's elegant high-register solos. Walton was already in his early thirties when he played with Jackson, and he'd been on the N.Y. scene for a decade, but this was before he became a house pianist with Prestige and well-known as a composer. His tune "Turquoise" is a fiery, fast bop waltz, with a terrific front-line melody for Moody and Jackson. Milt takes the first solo and turns the high notes into a blur of groove and grease. There's terrific humor on the set as well: Jackson's "Flying Saucer" begins in montuno mode. His voice at the intro sounds like something from the Twilight Zone before the rhythm section kicks in and he lays out the melody. Moody takes it away from the montuno feel and turns it toward the blues, but Jackson counters and begins singing in a perfect hepcat confidence, reinforcing the Latin groove. It might be the best tune here. This date is red hot for any fan who lives for jazz with rhythm, swing, and soul in equal tonnage.
https://www.allmusic.com/album/at-the-museum-of-modern-art-mw0000789808

///////


Reseña
por Thom Jurek  
Milt Jackson at the Museum of Modern Art es una de las muchas citas discográficas de jazz en directo que debería ser más conocida de lo que es. Tal vez sea porque el LP no ha estado disponible en América desde principios de los 70; se editó en CD sólo brevemente en Japón. La brillante serie Originals de Verve ha puesto remedio a esta situación publicando el LP con portada desplegable en una excelente edición en disco compacto (con las notas originales pegadas en un bonito libreto con las fotos originales). Publicado en 1965, poco después de que se celebrara el concierto, este disco está considerado por los historiadores del jazz como uno de los mejores conciertos que se han celebrado durante la magnífica serie de conciertos gratuitos del MOMA en los años sesenta. Durante un raro respiro del Modern Jazz Quartet, Jackson pudo grabar en solitario con músicos de su propio calibre. En este caso, sus compañeros son el pianista Cedar Walton, el bajista Ron Carter (que ya tocaba con el Miles Davis Quintet), el batería Candy Finch y James Moody a la flauta. El programa es un conjunto ágil y ligero de melodías escritas por Jackson, Walton y Moody, con dos excepciones: una hermosa lectura de "The Quota" de Jimmy Heath para abrir el programa, y un paseo pausado y sensible por "Enigma" de J.J. Johnson. Incluso encontrando esto en el siglo XXI, el flujo fácil y simbiótico y los arreglos ajustados son bastante sorprendentes. La melodía de Heath es un nudoso número de hard bop con una cabeza apretada y breve, y Jackson toma el primer solo con la cadera y el swing necesarios. La flauta de Moody llena un poco el primer estribillo y luego se retira, dejando que la sección rítmica se meta de lleno con Jackson. El solo de Moody se envuelve alrededor de los gruesos acordes de Walton y entra y sale del duro pulso de baile de Carter. Le sigue el toque latino de "Novamo" de Jackson. La sección rítmica marca el ritmo de una charanga, y Jackson y Moody se mueven a través de ella con una melodía hermosa, repetitiva y cantarina que rápidamente da paso a uno de los elegantes solos de alto registro del gran vibrista. Walton ya tenía treinta y pocos años cuando tocó con Jackson, y llevaba una década en la escena de Nueva York, pero esto fue antes de convertirse en pianista de la casa Prestige y de ser conocido como compositor. Su tema "Turquoise" es un ardiente y rápido vals bop, con una estupenda melodía en primera línea para Moody y Jackson. Milt toma el primer solo y convierte las notas altas en un borrón de groove y grasa. También hay mucho humor en el set: Flying Saucer" de Jackson comienza en modo montuno. Su voz en la introducción suena como algo de la Dimensión Desconocida antes de que la sección rítmica entre en acción y él exponga la melodía. Moody la aleja de la sensación montuno y la gira hacia el blues, pero Jackson contraataca y empieza a cantar con una perfecta confianza hepcat, reforzando el groove latino. Puede que sea la mejor melodía de este disco. Esta cita está al rojo vivo para cualquier fan que viva el jazz con ritmo, swing y soul a partes iguales.
https://www.allmusic.com/album/at-the-museum-of-modern-art-mw0000789808