egroj world: Leo Wright
Showing posts with label Leo Wright. Show all posts
Showing posts with label Leo Wright. Show all posts

Sunday, January 26, 2025

Dizzy Gillespie • New Wave

 



Review
by Scott Yanow
It is such a pity that Dizzy Gillespie Philips' LPs have yet to be reissued on CD, for the trumpeter (45 at the time of this recording) was at the peak of his powers in the early '60s. On such songs as "In a Shanty in Old Shanty Town," "Careless Love," "One Note Samba" and the "Theme from Black Orpheus," Gillespie and his expanded quintet (with guests Bola Sete or Elec Bacsik on guitar and Charlie Ventura taking a memorable bass sax solo on "No More Blues-Part II") show a great deal of spirit and creativity. Leo Wright (on alto and flute) and pianist Lalo Schifrin are also in fine form throughout this gem.
https://www.allmusic.com/album/new-wave%21-mw0000532109

///////


Reseña
por Scott Yanow
Es una pena que los LPs de Dizzy Gillespie Philips aún no se hayan reeditado en CD, ya que el trompetista (45 años en el momento de esta grabación) estaba en la cima de sus facultades a principios de los 60. En canciones como "In a Shanty in Old Shanty Town", "Careless Love", "One Note Samba" y el "Theme from Black Orpheus", Gillespie y su quinteto ampliado (con invitados como Bola Sete o Elec Bacsik a la guitarra y Charlie Ventura con un memorable solo de saxo bajo en "No More Blues-Part II") muestran un gran espíritu y creatividad. Leo Wright (contralto y flauta) y el pianista Lalo Schifrin también están en plena forma a lo largo de esta joya.
https://www.allmusic.com/album/new-wave%21-mw0000532109


Saturday, October 5, 2024

Dizzy Gillespie & His Orchestra • Gillespiana

 


The complete original LP Gillespiana (Verve BMGV8394), the first of many collaborations between Dizzy Gillespie and Argentinean pianist Lalo Schifrin. In addition to his role as the band’s pianist, Schifrin also composed the complete “Gillespiana” suite. A week after the studio session, the “Gillespiana” suite was performed live in Paris in a quintet format. Four of the fi ve movements from that concert have been added here as a bonus, allowing us to compare the orchestral and small group versions.https://www.jazzmessengers.com/es/78931/dizzy-gillespie/gillespiana

///////

El LP original completo Gillespiana (Verve BMGV8394), la primera de muchas colaboraciones entre Dizzy Gillespie y el pianista argentino Lalo Schifrin. Además de su papel como pianista de la banda, Schifrin también compuso la suite completa de «Gillespiana». Una semana después de la sesión de estudio, la suite «Gillespiana» se interpretó en directo en París en formato de quinteto. Cuatro de los cinco movimientos de ese concierto se han añadido aquí como bonus, lo que nos permite comparar las versiones orquestal y en pequeño grupo.https://www.jazzmessengers.com/es/78931/dizzy-gillespie/gillespiana

 



Thursday, September 5, 2024

Jimmy Witherspoon • Baby, Baby, Baby



Review by Scott Yanow
Veteran singer Jimmy Witherspoon is in good voice on this CD reissue, performing a dozen two- to four-minute songs that include such blues standards as Duke Ellington's "Rocks in My Bed," "Bad Bad Whiskey," "One Scotch, One Bourbon, One Beer" and "It's a Lonesome Old World." He is joined by a quintet featuring altoist Leo Wright and guitarist Kenny Burrell on the first eight numbers and a background septet (with trumpeter Bobby Bryant and Arthur Wright on harmonica) for the remainder of the set. The music is enjoyable if not classic, and should please Witherspoon's many fans.
https://www.allmusic.com/album/baby-baby-baby-mw0000308852


Artist Biography
One of the great post-war blues shouters, Jimmy Witherspoon, or 'Spoon, as he's known throughout the jazz and blues world, straddled the line between blues and jazz, becoming an integral participant in the history of both of these classic genres of American music.

Born August 8, 1923, in Gurdon, Arkansas, the young James Witherspoon sang in church choirs much like his railroad worker father. Confidence came early as he won first prize in a singing competition at the age of five. While in his teens, Witherspoon decided to try his luck pursuing a singing career and ran away to Los Angeles. It was there that he decided to become a blues singer after seeing a performance by Big Joe Turner.

Bouncing around from job to job and not having much success as a singer, Witherspoon joined the merchant marines in 1941. Moving to San Francisco in 1944, Witherspoon would sing on weekends at a club called The Waterfront in nearby Vallejo, California. Witherspoon got his big break when he was heard by bandleader Jay McShann, with whom he spent close to four years. Witherspoon eventually did go his own way with, leaving McShann's band to record as a soloist for the Supreme label. In 1949, after a few recordings that went nowhere, 'Spoon recorded a version of “Ain't Nobody's Business,” which would become his signature song and featured McShann and others from the old band, went to number one on the R&B charts and stayed on the charts for 34 months, longer than any previous R&B tune. Witherspoon's next release, “In the Evening When the Sun Goes Down,” reached the number five spot, following this, 'Spoon released a number of albums on a variety of labels including Modern, Federal, and the legendary Chess label.

Virtually ignored by jazz and rock audiences and with financial hardships stalling large, swinging blues bands like McShann's, the rest of the 1950s found Witherspoon playing the chitlin circuit, a network of small black-owned clubs that played to mostly black audiences. For a while he played bass and sang at a club in Newport, Kentucky in a small band that also featured famed blues pianist Charles Brown. In 1959, however, 'Spoon was invited to appear at the Monterey Jazz Festival with an all-star group that included tenor saxophonist Ben Webster, trumpeter Roy Eldridge, alto saxophonist Coleman Hawkins, clarinetist Woody Herman, trombonist Urbie Green, and pianist Earl “Fatha” Hines. The electrifying performance, recorded and released as “Jimmy Witherspoon at Monterey,” propelled Witherspoon into the limelight as one of the leading singers of blues-laced jazz and put his career back on track. 'Spoon landed a recording contract with Atlantic, began to sing for larger crowds, and was featured in Jon Hendricks's historic program, “Evolution of the Blues,” at the 1960 Monterey Jazz Festival. These live recordings are available as “The Spoon Concerts.”

Like most jazz and blues performers, Witherspoon was especially successful in Europe and toured and recorded there many times since the early 1960s. Although he continued to record and tour, success on the record charts proved elusive for Witherspoon. In the 1970s, while hosting a late night radio blues program in Los Angeles, Witherspoon had his first chart success since 1960 with the song, “Love is a Five Letter Word” on Capitol Records. He continued, however, to record and perform for enthusiastic, albeit smaller, audiences.

In the late 1970s, Witherspoon was diagnosed with throat cancer and faced the possibility of never being able to sing again. For a while he couldn't even swallow. A throat operation and radiation treatment in England kept Witherspoon out of recording studios and clubs for a few years and took its toll on the veteran singer's dynamic style. After getting his singing back to where it was, Witherspoon noticed he could now reach a lower vocal register that before his operation was unattainable. Witherspoon forged ahead and went on to cut a remarkable 1986 album “Midnight Lady Called The Blues”, written and produced by Dr. John and Doc Pomus.

The1990s found Witherspoon at his most active, including touring with singer Van Morrison, in support of Morrison's “A Night in San Francisco,” album, on which Witherspoon appeared, as well as his own headlining gigs to promote reissues of earlier Witherspoon albums and recent releases. One such album, a live album with guitarist Robben Ford, entitled “Live at the Mint,” was the most welcome. A return to his roots but with a more upbeat feel, courtesy of Ford and his band, Witherspoon shouts through lively renditions of songs, some of which he'd been singing for more than 40 years. “`Spoon's swinging Jazz sensibilities are front and center on songs like Basie's `Goin' to Chicago” and his signature tune, `Ain't Nobody's Business,'” wrote DownBeat reviewer Michael Point, “but he's lost none of his ability to drop down into a convincing blues mood, as amply demonstrated by his powerful renditions of `Goin' Down Slow' and an assortment of Big Bill Broonzy classics.”

Live at the Mint went on to be nominated for a Grammy Award for Best Traditional Blues recording only to lose out to harmonica player Junior Wells. Still, the warm reception to the album and Grammy nomination did much to introduce- -or reintroduce-- Witherspoon to a group of fans.

. He re-teamed with guitarist Robben Ford for “Live At The Notodden Blues Festival”, and cut a 1992 album “The Blues, The Whole Blues and Nothin' But The Blues” for Indigo Records. Spoon's last recording “Spoon's Blues” for Stony Plain Records featured Duke Robillard and his band with special guest Long John Baldry.

Jimmy Witherspoon passed away in September of 1997 at the age of 74 an acknowledged giant in the fields of Rhythm & Blues and Jazz and a true American original. For more than a half century Jimmy Witherspoon graced the stages and recording studios of the country and showed the world that he was indeed a talent for the ages.
Source: James Nadal
https://musicians.allaboutjazz.com/jimmywitherspoon

///////

Reseña de Scott Yanow
El veterano cantante Jimmy Witherspoon tiene una buena voz en esta reedición de CD, interpretando una docena de canciones de dos a cuatro minutos que incluyen estándares de blues como "Rocks in My Bed" de Duke Ellington, "Bad Bad Whiskey", "One Scotch, One Bourbon, One Beer" y "It's a Lonesome Old World". A él se le une un quinteto con el contralto Leo Wright y el guitarrista Kenny Burrell en los primeros ocho números y un septeto de fondo (con el trompetista Bobby Bryant y Arthur Wright en armónica) para el resto del set. La música es agradable si no clásica, y debería complacer a los muchos fans de Witherspoon.
https://www.allmusic.com/album/baby-baby-baby-mw0000308852


Biografía del artista
Uno de los grandes gritones del blues de la posguerra, Jimmy Witherspoon, o'Spoon, como se le conoce en todo el mundo del jazz y el blues, se situó a caballo entre el blues y el jazz, convirtiéndose en un participante integral en la historia de estos dos géneros clásicos de la música estadounidense.

Nacido el 8 de agosto de 1923 en Gurdon, Arkansas, el joven James Witherspoon cantaba en los coros de la iglesia de manera muy parecida a su padre, un trabajador ferroviario. La confianza llegó pronto, ya que ganó el primer premio en un concurso de canto a la edad de cinco años. Durante su adolescencia, Witherspoon decidió probar suerte en su carrera de cantante y huyó a Los Ángeles. Fue allí donde decidió convertirse en cantante de blues después de ver una actuación de Big Joe Turner.

Saltando de un trabajo a otro y no teniendo mucho éxito como cantante, Witherspoon se unió a la marina mercante en 1941. Al mudarse a San Francisco en 1944, Witherspoon cantaba los fines de semana en un club llamado The Waterfront en el cercano Vallejo, California. Witherspoon tuvo su gran oportunidad cuando fue escuchado por el líder de la banda Jay McShann, con quien pasó cerca de cuatro años. Witherspoon finalmente siguió su propio camino, dejando que la banda de McShann grabara como solista para el sello Supreme. En 1949, después de unas cuantas grabaciones que no llegaron a ninguna parte, 'Spoon grabó una versión de "Ain't Nobody's Business", que se convertiría en su canción de autor e incluía a McShann y a otros de la vieja banda, llegó al número uno de las listas de éxitos de R&B y permaneció en las listas de éxitos durante 34 meses, más tiempo que cualquier canción de R&B anterior. El siguiente lanzamiento de Witherspoon, "In the Evening When the Sun Goes Down", alcanzó el quinto puesto, tras lo cual, `Spoon lanzó varios álbumes en una variedad de sellos, entre ellos Modern, Federal y el legendario sello Chess.

Virtualmente ignorados por las audiencias de jazz y rock y con dificultades financieras que paralizaban a las grandes bandas de blues como McShann's, el resto de la década de 1950 encontraron a Witherspoon tocando en el circuito de chitlin, una red de pequeños clubes de propiedad de negros que tocaban para audiencias mayoritariamente negras. Durante un tiempo tocó el bajo y cantó en un club de Newport, Kentucky, en una pequeña banda que también contaba con el famoso pianista de blues Charles Brown. En 1959, sin embargo, `Spoon fue invitado a aparecer en el Festival de Jazz de Monterey con un grupo de estrellas que incluía al saxofonista tenor Ben Webster, al trompetista Roy Eldridge, al saxofonista alto Coleman Hawkins, al clarinetista Woody Herman, al trombonista Urbie Green y al pianista Earl "Fatha" Hines. La electrizante actuación, grabada y editada como "Jimmy Witherspoon at Monterey", impulsó a Witherspoon a convertirse en uno de los principales cantantes de blues de jazz y a volver a encarrilar su carrera. Spoon consiguió un contrato discográfico con Atlantic, comenzó a cantar para grandes multitudes y fue presentado en el programa histórico de Jon Hendricks, "Evolution of the Blues", en el Festival de Jazz de Monterey de 1960. Estas grabaciones en vivo están disponibles como "The Spoon Concerts".

Como la mayoría de los intérpretes de jazz y blues, Witherspoon tuvo un éxito especial en Europa y realizó giras y grabaciones allí muchas veces desde principios de la década de 1960. Aunque continuó grabando y haciendo giras, el éxito en las listas de éxitos le resultó difícil a Witherspoon. En la década de 1970, mientras era anfitrión de un programa de radio blues nocturno en Los Ángeles, Witherspoon tuvo su primer éxito en las listas de éxitos desde 1960 con la canción, "Love is a Five Letter Word" (El amor es una palabra de cinco letras) en Capitol Records. Sin embargo, continuó grabando y actuando para un público entusiasta, aunque más pequeño.

A finales de la década de 1970, a Witherspoon le diagnosticaron cáncer de garganta y se enfrentó a la posibilidad de no poder volver a cantar nunca más. Por un tiempo ni siquiera pudo tragar. Una operación de garganta y un tratamiento de radiación en Inglaterra mantuvieron a Witherspoon fuera de los estudios de grabación y clubes durante unos años y le hicieron mella en el estilo dinámico de la veterana cantante. Después de devolverle el canto a donde estaba, Witherspoon se dio cuenta de que ahora podía alcanzar un registro vocal más bajo que antes de su operación era inalcanzable. Witherspoon siguió adelante y grabó un notable álbum de 1986 "Midnight Lady Called The Blues", escrito y producido por Dr. John y Doc Pomus.

La década de los 90 encontró a Witherspoon en su momento más activo, incluyendo giras con el cantante Van Morrison, en apoyo al álbum "A Night in San Francisco" de Morrison, en el que apareció Witherspoon, así como sus propios conciertos de cabeza para promover reediciones de álbumes anteriores de Witherspoon y lanzamientos recientes. Uno de ellos, un álbum en vivo con el guitarrista Robben Ford, titulado "Live at the Mint", fue el más bienvenido. Un regreso a sus raíces pero con un aire más alegre, cortesía de Ford y su banda, Witherspoon grita a través de animadas interpretaciones de canciones, algunas de las cuales ha estado cantando durante más de 40 años. "La sensibilidad swing de `Spoon por el jazz está al frente y en el centro de canciones como `Goin' Goin' to Chicago" de Basie y su canción'Ain's Nobody's Business'", escribió el crítico de DownBeat Michael Point, "pero no ha perdido nada de su habilidad para caer en un estado de ánimo blues convincente, como lo demuestran sus poderosas interpretaciones de `Goin' Down Slow' y un surtido de clásicos de Big Bill Broonzy".

Live at the Mint fue nominado para un premio Grammy por la mejor grabación de Blues Tradicional, sólo para perder contra el jugador de armónica Junior Wells. Aún así, la cálida recepción del álbum y la nominación a los Grammy hicieron mucho para presentar -o reintroducir- a Witherspoon a un grupo de fans.

. Volvió a trabajar con el guitarrista Robben Ford para "Live At The Notodden Blues Festival", y grabó un álbum en 1992 "The Blues, The Whole Blues and Nothin' But The Blues" para Indigo Records. La última grabación de Spoon "Spoon's Blues" para Stony Plain Records incluyó a Duke Robillard y su banda con el invitado especial Long John Baldry.

Jimmy Witherspoon falleció en septiembre de 1997 a la edad de 74 años, un reconocido gigante en los campos del Rhythm & Blues y el Jazz y un verdadero original americano. Durante más de medio siglo, Jimmy Witherspoon adornó los escenarios y los estudios de grabación del país y mostró al mundo que era un talento para todas las edades.
Fuente: James Nadal
https://musicians.allaboutjazz.com/jimmywitherspoon
 

Leo Wright • Blues Shout



Review by Jason Ankeny
Leo Wright's Atlantic debut, Blues Shout, effectively summarizes his career as a sideman, embracing the expressionist sensibilities of longtime boss Dizzy Gillespie as well as the Latin inspirations of longtime bandmate Lalo Schifrin to create a fiercely modern and uncommonly impassioned sound all its own. Joined by pianist Junior Mance, trumpeter Richard Williams, bassist Art Davis, and drummer Charlie Persip, Wright divides his attention between his signature alto sax and flute, delivering a series of thoughtful and lyrical solos that positively radiate energy. The blues referenced in the title are more a feeling than a sound, underscoring the emotional intensity that bristles below the surface of every note.
https://www.allmusic.com/album/blues-shout-mw0000871497


Artist Biography
In 1968 MPS Records assembled four alto saxophonists who, together, represented the spectrum of 1960s post-bop alto sax. Alto Summit featured Lee Konitz with his angular, abstract lines that stretched the boundaries of jazz, Phil Woods, feet firmly planted in the bop tradition, Norwood “Pony” Poindexter, the often overlooked reedman who never lost bop’s blues roots, and Leo Wright, in whose playing can be heard the full spectrum: bop, hard bop, Texas blues, and third stream, along with a healthy dose of Latin and African flavors.

Leo Nash Wright was born on December 14, 1933 in Wichita Falls, Texas. He took up the saxophone in the early 1940s under the tutelage of his father Mel, who taught him, “Don’t forget what came before.” He was influenced early on by blues greats Louis Jordan and fellow Texan Eddie “Cleanhead” Vinson. As Wright told one reporter, “People in the South know the blues.” His first alto idol, however, was Johnny Hodges whom Wright called the “father of the alto saxophone.”

It was also inevitable that a young altoist in the fifties would fall under the spell of Charlie Parker. “Whatever Bird was doing, in all his music,” Wright said of his predecessor, “he retained the idea of the blues.” Wright could never have imagined that just a few years out of college he would play Bird’s former role as the foil to Dizzy Gillespie.

Drafted into the army in 1956, Wright began what would eventually be a long relationship with Europe. While stationed in Stuttgart, Germany, he played in a variety of bands that included Eddie Harris, Cedar Walton, Don Ellis, and Houston Person—young musicians, like Wright, ready to break onto the American jazz scene when they returned.

After a brief stint with Charles Mingus, which included an appearance at the 1959 Newport Festival, Wright joined company with Dizzy Gillespie, in whose band he would play for the next three years. Whatever he might have learned in college, Wright attended finishing school during his three years with Diz. “Dizzy is a giant,” Wright said at the time. “And when you’re working with the giants, you’ve got to improve. . . . You’ve got to learn discipline, get down to business. I’m still in school.”

It was at the University of Dizzy that Wright’s playing gained its full range. The expanding world musical consciousness of his leader and their globe spanning travels added to Wright’s bop and blues vocabulary the musical idioms of Latin America, the Near East, and Africa.

During the first few years of the 1960s, Wright’s talents were much in demand in the recording studio. His alto and flute can be heard on recording dates led by Kenny Burrell, Tadd Dameron, Jack McDuff, Dave Pike, Luis Bonfá, John Lewis, Lalo Schifrin, and Jimmy Witherspoon, and Blue Mitchell. This list alone suggests the range he had developed by this time, making Wright equally comfortable blowing bop changes, Latin grooves, or unadulterated blues.

This range can also be heard on the Atlantic recordings he made under his own name from this period. On Blues Shout (1960) Wright relies on standards for half of the tracks but his readings are anything but conventional. He infects the head of “Night in Tunisia,” a song he was playing regularly at this time in Dizzy’s quintet, with a bluesy hard bop groove.

By the time his career hit full stride, Wright’s flute had become as much a vehicle for his blues and Latin inflected bop as his alto. Though he resented having to major in flute at San Francisco State because they did not offer a sax major, it was Wright’s flute playing that first caught Dizzy’s attention. One of the most poignant moments on Blues Shout comes on “Indian Summer” when the old melody played on flute gains a depth of feeling accompanied only by the counterpoint of Art Davis’ bass.

On his follow-up recording Suddenly the Blues (1962), Wright pairs himself with guitarist Kenny Burrell for a more easily swinging feel. As Wright said of his playing at this time, his aim was “to express myself with simplicity and directness, minus clutter and pretense.” On Soul Talk (1963), Wright digs deeper into soul and blues territory with a quartet of Burrell, Gloria Coleman on organ, and drummer Frankie Dunlop. The organ quartet proved a comfortable home for Wright’s talents here and on other sessions led by Coleman and, most notably, on “Brother” Jack McDuff’s album Screamin’ (1962).

Having moved on from Gillespie’s bands by this point, Wright turned his sights to Europe, arriving there at the end of 1963 for a six month sojourn in Scandinavia. He played throughout Europe for the next year before arriving in Berlin to headline in a variety of clubs, including Jazzgalerie where he replaced Eric Dolphy after his unexpected death in a Berlin Hospital.

Wright lived in Berlin until 1981 when he moved to Vienna, Austria, making Europe his home base for the remainder of his life. During this time he performed and recorded almost exclusively in Europe and predominantly with European musicians and fellow American expatriates such as Kenny Clarke and Art Farmer.

Some of his most noteworthy work came with the Sender Frei Berlin (Radio Free Berlin) band. He also played with the Berlin Dream Band that made noteworthy recordings with guest artists Don Ellis, Oliver Nelson, and Stan Kenton. A rare stateside appearance resulted in I Left My Heart in San Francisco (1978), a collaboration with pianist Red Garland.

Sidelined by a stroke from 1979 to 1986, Wright enjoyed a brief comeback, playing frequently with his wife, Austrian jazz singer Elly Wright. His final concert took place in November 1990 with Jimmy Witherspoon. On January 4, 1991, Wright suffered a fatal heart attack and was later buried in Vienna. His autobiography, God is My Booking Agent, was published later that year.

When one puts Wright next to the dominant altoists of the 1960s, Ornette Coleman and Eric Dolphy, it would be easy to unfairly dismiss his playing as stuck in the past. Throughout his career, Wright remembered his father’s dictum to never forget what came before. His feet firmly planted in the bop and a blues tradition, Wright was able to blend divergent directions in jazz on his expressive palette. World beats, abstract expressionism, sixties soul—all became avenues for Wright to color what he heard in Johnny Hodges and Charlie Parker. Along with the American expatriates, Wright spread the gospel of jazz to sustain a scene abroad that continues to make Europe a destination for American jazz musicians.
https://musicians.allaboutjazz.com/leowright

///////

Reseña de Jason Ankeny
El debut de Leo Wright en Atlantic, Blues Shout, resume efectivamente su carrera como sideman, abrazando las sensibilidades expresionistas de su antiguo jefe, Dizzy Gillespie, así como las inspiraciones latinas de su antiguo compañero de banda Lalo Schifrin para crear un sonido ferozmente moderno y poco comúnmente apasionado. Acompañado por el pianista Junior Mance, el trompetista Richard Williams, el bajista Art Davis y el baterista Charlie Persip, Wright divide su atención entre el saxo alto y la flauta, ofreciendo una serie de solos reflexivos y líricos que irradian energía positivamente. Los azules a los que se hace referencia en el título son más un sentimiento que un sonido, lo que pone de relieve la intensidad emocional que se eriza bajo la superficie de cada nota.
https://www.allmusic.com/album/blues-shout-mw0000871497


Biografía del artista
En 1968 MPS Records reunió a cuatro saxofonistas contralto que, juntos, representaron el espectro del saxo contralto post-bop de la década de 1960. Alto Summit contó con Lee Konitz con sus líneas angulosas y abstractas que ampliaban los límites del jazz, Phil Woods, pies firmemente plantados en la tradición del bop, Norwood "Pony" Poindexter, el a menudo pasado por alto reedman que nunca perdió las raíces del blues del bop, y Leo Wright, en cuya interpretación se puede escuchar todo el espectro: bop, hard bop, blues de Texas, y la tercera corriente, junto con una saludable dosis de sabores latinos y africanos.

Leo Nash Wright nació el 14 de diciembre de 1933 en Wichita Falls, Texas. Tomó el saxofón a principios de la década de 1940 bajo la tutela de su padre Mel, quien le enseñó: "No olvides lo anterior". Muy pronto fue influenciado por los grandes del blues, Louis Jordan y su compatriota Eddie "Cleanhead" Vinson. Como dijo Wright a un reportero: "La gente del Sur conoce el blues". Su primer ídolo alto, sin embargo, fue Johnny Hodges a quien Wright llamó el "padre del saxofón alto".

También era inevitable que un joven monaguillo de los años cincuenta cayera bajo el hechizo de Charlie Parker. "Sea lo que sea lo que Bird estaba haciendo, en toda su música", dijo Wright de su predecesor, "retuvo la idea del blues". Wright nunca podría haber imaginado que a los pocos años de salir de la universidad interpretaría el antiguo papel de Bird como el florete de Dizzy Gillespie.

Incorporado al ejército en 1956, Wright comenzó lo que finalmente sería una larga relación con Europa. Mientras estaba destinado en Stuttgart, Alemania, tocó en una variedad de bandas que incluían a Eddie Harris, Cedar Walton, Don Ellis, y Houston Person-jóvenes músicos, como Wright, listos para irrumpir en la escena del jazz americano cuando regresaron.

Después de un breve período con Charles Mingus, que incluyó una aparición en el Festival de Newport de 1959, Wright se unió a la compañía de Dizzy Gillespie, en cuya banda tocaría durante los tres años siguientes. Sea lo que sea que haya aprendido en la universidad, Wright asistió a la escuela de fin de estudios durante sus tres años con Diz. "Dizzy es un gigante", dijo Wright en ese momento. "Y cuando trabajas con los gigantes, tienes que mejorar. . . . Tienes que aprender disciplina, ir al grano. Todavía estoy en la escuela."

Fue en la Universidad de Dizzy donde el juego de Wright adquirió todo su alcance. La creciente conciencia musical mundial de su líder y sus viajes por todo el mundo añadieron al vocabulario del bop y blues de Wright las expresiones musicales de América Latina, el Cercano Oriente y África.

Durante los primeros años de la década de 1960, los talentos de Wright tuvieron mucha demanda en el estudio de grabación. Su contralto y flauta se pueden escuchar en fechas de grabación dirigidas por Kenny Burrell, Tadd Dameron, Jack McDuff, Dave Pike, Luis Bonfá, John Lewis, Lalo Schifrin, Jimmy Witherspoon y Blue Mitchell. Esta lista por sí sola sugiere el rango que había desarrollado hasta ese momento, haciendo que Wright se sintiera igualmente cómodo soplando cambios de bop, ritmos latinos o blues sin adulterar.

Este alcance también se puede escuchar en las grabaciones atlánticas que realizó con su propio nombre en esta época. En Blues Shout (1960) Wright confía en los estándares para la mitad de las pistas, pero sus lecturas son cualquier cosa menos convencionales. Infecta a la cabeza de "Night in Tunisia", una canción que tocaba regularmente en este momento en el quinteto de Dizzy, con un groove bluesy hard bop.

Para cuando su carrera llegó a su fin, la flauta de Wright se había convertido en un vehículo para su blues y su bop con inflexión latina tanto como para su contralto. Aunque le molestaba tener que estudiar flauta en San Francisco State porque no ofrecían un saxo mayor, fue la flauta de Wright la que llamó la atención de Dizzy por primera vez. Uno de los momentos más conmovedores del Blues Shout llega en el "Indian Summer", cuando la vieja melodía tocada en la flauta adquiere una profundidad de sentimiento acompañada sólo por el contrapunto del bajo de Art Davis.

En su siguiente grabación Suddenly the Blues (1962), Wright se empareja con el guitarrista Kenny Burrell para lograr una sensación de swing más fácil. Como Wright dijo de su interpretación en ese momento, su objetivo era "expresarme con sencillez y franqueza, sin desorden ni pretensiones". En Soul Talk (1963), Wright profundiza en el territorio del soul y el blues con un cuarteto de Burrell, Gloria Coleman al órgano y el baterista Frankie Dunlop. El cuarteto de órgano resultó ser un hogar cómodo para los talentos de Wright aquí y en otras sesiones dirigidas por Coleman y, sobre todo, en el álbum Screamin' (1962) de "Brother" Jack McDuff.

Después de haber pasado de las bandas de Gillespie a esta altura, Wright volvió su mirada hacia Europa, donde llegó a finales de 1963 para una estancia de seis meses en Escandinavia. Jugó en toda Europa durante el próximo año antes de llegar a Berlín para encabezar una serie de clubes, entre ellos Jazzgalerie, donde sustituyó a Eric Dolphy tras su inesperada muerte en un hospital berlinés.

Wright vivió en Berlín hasta 1981 cuando se mudó a Viena, Austria, haciendo de Europa su base de operaciones por el resto de su vida. Durante este tiempo tocó y grabó casi exclusivamente en Europa y predominantemente con músicos europeos y expatriados americanos como Kenny Clarke y Art Farmer.

Algunos de sus trabajos más notables fueron con la banda Sender Frei Berlin (Radio Free Berlin). También tocó con la Berlin Dream Band que realizó grabaciones notables con los artistas invitados Don Ellis, Oliver Nelson y Stan Kenton. Una rara aparición en los Estados Unidos resultó en I Left My Heart en San Francisco (1978), una colaboración con la pianista Red Garland.

Dejado de lado por un derrame cerebral entre 1979 y 1986, Wright disfrutó de un breve regreso, tocando frecuentemente con su esposa, la cantante de jazz austriaca Elly Wright. Su último concierto tuvo lugar en noviembre de 1990 con Jimmy Witherspoon. El 4 de enero de 1991, Wright sufrió un ataque cardíaco mortal y fue enterrado en Viena. Su autobiografía, God is My Booking Agent, fue publicada ese mismo año.

Cuando uno pone a Wright al lado de los artistas dominantes de la década de 1960, Ornette Coleman y Eric Dolphy, sería fácil descartar injustamente su forma de tocar por estar atascado en el pasado. A lo largo de su carrera, Wright recordó la sentencia de su padre de no olvidar nunca lo que había ocurrido antes. Sus pies firmemente plantados en el bop y una tradición blues, Wright fue capaz de mezclar direcciones divergentes en el jazz en su expresiva paleta. Los ritmos del mundo, el expresionismo abstracto, el soul de los sesenta se convirtieron en avenidas para que Wright coloreara lo que escuchó en Johnny Hodges y Charlie Parker. Junto con los expatriados estadounidenses, Wright difundió el evangelio del jazz para sostener una escena en el extranjero que continúa haciendo de Europa un destino para los músicos de jazz estadounidenses.
https://musicians.allaboutjazz.com/leowright
Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator


Thursday, August 15, 2024

VA • Lounge Jazz Classics

 


Bob James, George Duke, Herbie Mann, Jack McDuff, Leo Wright, Lou Donaldson, Charles Mingus, George Wallington, Sarah Vaughan, Billy Taylor, Ella Fitzgerald, Ella Fitzgerald, Kenny Garrett, Art Farmer ...


Tuesday, August 6, 2024

Kenny Burrell With Coleman Hawkins • Bluesy Burrell

 



Review
by Jim Todd
This session is valuable for the majestic playing of tenor great Coleman Hawkins, who performs on half of the eight tracks. Released on the Prestige subsidiary Moodsville -- a label that specialized in recordings with an intimate, reflective atmosphere -- the Moodsville sound doesn't sit comfortably on Hawkins. His playing is brilliantly relaxed, but it's not mood music. Leader Kenny Burrell's playing is much more in line with the Moodsville groove. The guitarist is not amplified as much as he is on his Prestige dates from this time. In fact, he performs on a nylon-string instrument almost as much as he does on his hollow-body electric. Unlike Hawkins, Burrell's subdued contribution is made to measure for this date. Listeners expecting to hear Burrell the hard bopper won't. The key moments come during the interaction between the guitarist and tenor player, especially during their exchanges on Burrell's "Montono Blues." The rhythm section, Hawkins' working band from this period (pianist Tommy Flanagan, bassist Major Holley, and drummer Eddie Locke) provides impeccable, sublime support.
https://www.allmusic.com/album/bluesy-burrell-mw0000233272

///////


Revisión
por Jim Todd
Esta sesión es valiosa por la majestuosa forma de tocar del gran tenor Coleman Hawkins, que actúa en la mitad de los ocho temas. Publicado en la filial de Prestige, Moodsville, un sello especializado en grabaciones con una atmósfera íntima y reflexiva, el sonido de Moodsville no le sienta bien a Hawkins. Su forma de tocar es brillantemente relajada, pero no es música de ambiente. La forma de tocar del líder Kenny Burrell está mucho más en consonancia con el ritmo de Moodsville. El guitarrista no está tan amplificado como en sus fechas de Prestige de esta época. De hecho, toca con un instrumento de cuerdas de nylon casi tanto como con su eléctrico de cuerpo hueco. A diferencia de Hawkins, la discreta contribución de Burrell está hecha a medida para esta fecha. Los oyentes que esperen escuchar a Burrell como un músico hard bopper no lo harán. Los momentos clave vienen durante la interacción entre el guitarrista y el tenorista, especialmente durante sus intercambios en "Montono Blues" de Burrell. La sección rítmica, la banda de trabajo de Hawkins de esta época (el pianista Tommy Flanagan, el bajista Major Holley y el batería Eddie Locke) proporciona un apoyo impecable y sublime.
https://www.allmusic.com/album/bluesy-burrell-mw0000233272


Sunday, May 26, 2024

Leo Wright • Soul Talk

 



Biography by Chris Kelsey
A first-rate bop-oriented alto saxophonist, Wright was also one of the finest flutists jazz has known. He studied saxophone under the tutelage of his father. His first recording was made in 1958 with vibist Dave Pike; the next year, he played the Newport Festival with bassist Charles Mingus' group. Wright joined Dizzy Gillespie's band in 1959, remaining until 1962. In addition to his sideman work, Wright established himself as a leader in the early '60s, leading New York-based bands that included the likes of bassist Ron Carter, pianist Junior Mance, drummer Charlie Persip, and guitarist Kenny Burrell, among others. In 1960, he recorded the record for which he is perhaps best-known -- Blues Shout for the Atlantic label -- with a group consisting of himself, Mance, Persip, bassist Art Davis, and trumpeter Richard Williams. After leaving Gillespie's band, Wright went on to play and record with pianist/composer Lalo Schifrin and organist Jack McDuff; with the latter he recorded Screamin' for the Prestige label. He also worked with composer Antonio Carlos Jobim, trumpeter Johnny Coles, and singer Jimmy Witherspoon before moving to Europe later in the decade. There he worked with pianist/composer George Gruntz and he also played with saxophonist Lee Konitz in an all-star group called Alto Summit and with trumpeter Carmell Jones. Wright eventually moved to Berlin, where he played in a studio band and worked freelance. In May 1978, Wright co-led a studio session in New York City with pianist Red Garland for Muse Records. He essentially retired from music around 1979, before re-emerging in the mid-'80s. In 1986, Wright played gigs with the Paris Reunion Band, which also included trombonist Grachan Moncur III, cornetist Nat Adderley, and pianist Kenny Drew Sr. In the years before his death, Wright worked and recorded with his wife, singer Elly Wright. His autobiography, God Is My Booking Agent, was published posthumously by Bayou Press in the fall of 1991. His last recording was made with his wife on her CD Listen to My Plea.
https://www.allmusic.com/artist/leo-wright-mn0000208857#biography

///////


Biografía de Chris Kelsey
Wright, saxofonista alto de primera clase orientado al bop, fue también uno de los mejores flautistas que ha conocido el jazz. Estudió saxofón bajo la tutela de su padre. Su primera grabación fue en 1958 con el vibra Dave Pike; al año siguiente, tocó en el Festival de Newport con el grupo del bajista Charles Mingus. Wright se incorporó a la banda de Dizzy Gillespie en 1959, donde permaneció hasta 1962. Además de su trabajo como músico de acompañamiento, Wright se consolidó como líder a principios de los 60, al frente de bandas de Nueva York en las que figuraban, entre otros, el bajista Ron Carter, el pianista Junior Mance, el batería Charlie Persip y el guitarrista Kenny Burrell. En 1960, grabó el disco por el que quizá sea más conocido, Blues Shout para el sello Atlantic, con un grupo formado por él mismo, Mance, Persip, el bajista Art Davis y el trompetista Richard Williams. Tras abandonar la banda de Gillespie, Wright tocó y grabó con el pianista y compositor Lalo Schifrin y el organista Jack McDuff; con este último grabó Screamin' para el sello Prestige. También trabajó con el compositor Antonio Carlos Jobim, el trompetista Johnny Coles y el cantante Jimmy Witherspoon antes de trasladarse a Europa a finales de la década. Allí trabajó con el pianista y compositor George Gruntz y también tocó con el saxofonista Lee Konitz en un grupo de estrellas llamado Alto Summit y con el trompetista Carmell Jones. Wright se trasladó finalmente a Berlín, donde tocó en una banda de estudio y trabajó como freelance. En mayo de 1978, Wright codirigió una sesión de estudio en Nueva York con el pianista Red Garland para Muse Records. Se retiró prácticamente de la música hacia 1979, antes de reaparecer a mediados de los 80. En 1986, Wright actuó con la Paris Reunion Band, integrada también por el trombonista Grachan Moncur III, el cornetista Nat Adderley y el pianista Kenny Drew Sr. En los años anteriores a su muerte, Wright trabajó y grabó con su esposa, la cantante Elly Wright. Su autobiografía, God Is My Booking Agent, fue publicada póstumamente por Bayou Press en otoño de 1991. Su última grabación la realizó con su esposa en el CD Listen to My Plea.
https://www.allmusic.com/artist/leo-wright-mn0000208857#biography





Sunday, May 5, 2024

VA • Hard Bop

 

 

John Coltrane, Freddie Hubbard, Art Blakey, Clifford Brown, Art Farmer, Elvin Jones, David "Fathead" Newman, Charles Lloyd, Modern Jazz Quartet, Charles Mingus, Bengt Hallberg,Rune Gustafsson, Leo Wright ...


 



Friday, April 12, 2024

Gloria Coleman • Soul Sisters



Review by Brandon Burke
One probably doesn't hear the name Gloria Coleman thrown around quite as often as other organists of the day. Similarly, the Impulse! label wasn't particularly known as a home for organ combos, but perhaps that's what makes this title the underappreciated gem that it is. Soul Sisters, in retrospect, would have probably made more sense as a Blue Note release, as it has much more in common with sessions like Freddie Roach's Good Move or John Patton's Along Came John than much of the Impulse! catalog. There are a couple of reasons for this. First of all, though they both worked for other labels as well, guitarist Grant Green and engineer Rudy Van Gelder -- both present on this session -- are virtually synonymous with the Blue Note sound. Green in particular, with his distinct style and patented licks, makes it easy to forget that you aren't listening to any number of different Blue Note titles. Both he and alto saxophonist Leo Wright are in fine form throughout. Unfortunately, fans expecting the blistering maelstrom of a Jimmy Smith/Art Blakey set or the syrupy blues of a John Patton/Ben Dixon session might find themselves a bit underwhelmed. Coleman, while a perfectly competent player in her own right, is simply not up to the level of Smith, Patton, Shirley Scott, or any of the other masters commonly associated with jazz organ. Then again -- and to her credit -- few are. All the same, these details shouldn't impair one's ability to enjoy this record on its own terms. Recommended for fans of the comparable titles listed above if for no other reason than to hear the consistently inspired solos of Wright.

///////

Reseña de Brandon Burke
Probablemente no se oye el nombre de Gloria Coleman tan a menudo como el de otros organistas del día. Del mismo modo, la etiqueta Impulse! no era particularmente conocida como un hogar para los combos de órganos, pero tal vez eso es lo que hace que este título sea la gema menos apreciada que es. Soul Sisters, en retrospectiva, probablemente habría tenido más sentido como un lanzamiento de Blue Note, ya que tiene mucho más en común con sesiones como Good Move de Freddie Roach o Along Came John de John Patton que gran parte del catálogo de Impulse! Hay un par de razones para esto. En primer lugar, aunque ambos trabajaron para otros sellos también, el guitarrista Grant Green y el ingeniero Rudy Van Gelder - ambos presentes en esta sesión - son virtualmente sinónimos del sonido Blue Note. Green, en particular, con su estilo distintivo y sus lametazos patentados, hace que sea fácil olvidar que no estás escuchando ningún número de títulos diferentes de Blue Note. Tanto él como el saxofonista alto Leo Wright están en buena forma en todo momento. Desafortunadamente, los fans que esperan la vorágine de un set de Jimmy Smith/Art Blakey o el blues almibarado de una sesión de John Patton/Ben Dixon pueden encontrarse un poco desilusionados. Coleman, aunque es una intérprete perfectamente competente por derecho propio, simplemente no está a la altura de Smith, Patton, Shirley Scott, o cualquiera de los otros maestros comúnmente asociados con el órgano de jazz. Por otra parte, y en su honor, pocos lo están. De todos modos, estos detalles no deberían perjudicar la capacidad de disfrutar de este disco en sus propios términos. Recomendado para los fanáticos de los títulos comparables listados arriba, si no es por otra razón que escuchar los consistentes solos inspirados de Wright.


Tuesday, April 9, 2024

VA • Bebop

 



Milt Jackson, Joshua Redman, Roy Eldridge, Kenny Garrett, Art Farmer, James Moody, Charlie Parker, Roy Haynes, Tommy Flanagan, John Coltrane, Leo Wright, J.J. Johnson, Larry Goldings, Lars Gullin, Junior Mance, Zoot Sims …


Saturday, April 6, 2024

Leo Wright • Flöte + Alt-Sax



The Leo Wright Combo was a Quintet that was built by Leo Wright for a Concert-Tour in the former German Democratic Republic in 1965.
In addition to Wright's excellent work on flute and alto sax, this album is another opportunity to hear the virtuosity and melodic invention of Andre Condouant, probably one of jazz most underrated guitar players.
 
//////////
 
El Leo Wright Combo fue un quinteto creado por Leo Wright para una gira de conciertos en la antigua República Democrática Alemana en 1965.
Además del excelente trabajo de Wright con la flauta y el saxo alto, este álbum es otra oportunidad para escuchar el virtuosismo y la invención melódica de Andre Condouant, probablemente uno de los guitarristas más infravalorados del jazz.


Wednesday, March 13, 2024

Leo Wright Combo • Modern Jazz Studio, Nr 4

 



Biography:
In 1968 MPS Records assembled four alto saxophonists who, together, represented the spectrum of 1960s post-bop alto sax. Alto Summit featured Lee Konitz with his angular, abstract lines that stretched the boundaries of jazz, Phil Woods, feet firmly planted in the bop tradition, Norwood “Pony” Poindexter, the often overlooked reedman who never lost bop’s blues roots, and Leo Wright, in whose playing can be heard the full spectrum: bop, hard bop, Texas blues, and third stream, along with a healthy dose of Latin and African flavors.

Leo Nash Wright was born on December 14, 1933 in Wichita Falls, Texas. He took up the saxophone in the early 1940s under the tutelage of his father Mel, who taught him, “Don’t forget what came before.” He was influenced early on by blues greats Louis Jordan and fellow Texan Eddie “Cleanhead” Vinson. As Wright told one reporter, “People in the South know the blues.” His first alto idol, however, was Johnny Hodges whom Wright called the “father of the alto saxophone.”

It was also inevitable that a young altoist in the fifties would fall under the spell of Charlie Parker. “Whatever Bird was doing, in all his music,” Wright said of his predecessor, “he retained the idea of the blues.” Wright could never have imagined that just a few years out of college he would play Bird’s former role as the foil to Dizzy Gillespie.

Drafted into the army in 1956, Wright began what would eventually be a long relationship with Europe. While stationed in Stuttgart, Germany, he played in a variety of bands that included Eddie Harris, Cedar Walton, Don Ellis, and Houston Person—young musicians, like Wright, ready to break onto the American jazz scene when they returned.

After a brief stint with Charles Mingus, which included an appearance at the 1959 Newport Festival, Wright joined company with Dizzy Gillespie, in whose band he would play for the next three years. Whatever he might have learned in college, Wright attended finishing school during his three years with Diz. “Dizzy is a giant,” Wright said at the time. “And when you’re working with the giants, you’ve got to improve. . . . You’ve got to learn discipline, get down to business. I’m still in school.”

It was at the University of Dizzy that Wright’s playing gained its full range. The expanding world musical consciousness of his leader and their globe spanning travels added to Wright’s bop and blues vocabulary the musical idioms of Latin America, the Near East, and Africa.

During the first few years of the 1960s, Wright’s talents were much in demand in the recording studio. His alto and flute can be heard on recording dates led by Kenny Burrell, Tadd Dameron, Jack McDuff, Dave Pike, Luis Bonfá, John Lewis, Lalo Schifrin, and Jimmy Witherspoon, and Blue Mitchell. This list alone suggests the range he had developed by this time, making Wright equally comfortable blowing bop changes, Latin grooves, or unadulterated blues.

This range can also be heard on the Atlantic recordings he made under his own name from this period. On Blues Shout (1960) Wright relies on standards for half of the tracks but his readings are anything but conventional. He infects the head of “Night in Tunisia,” a song he was playing regularly at this time in Dizzy’s quintet, with a bluesy hard bop groove.

By the time his career hit full stride, Wright’s flute had become as much a vehicle for his blues and Latin inflected bop as his alto. Though he resented having to major in flute at San Francisco State because they did not offer a sax major, it was Wright’s flute playing that first caught Dizzy’s attention. One of the most poignant moments on Blues Shout comes on “Indian Summer” when the old melody played on flute gains a depth of feeling accompanied only by the counterpoint of Art Davis’ bass.

On his follow-up recording Suddenly the Blues (1962), Wright pairs himself with guitarist Kenny Burrell for a more easily swinging feel. As Wright said of his playing at this time, his aim was “to express myself with simplicity and directness, minus clutter and pretense.” On Soul Talk (1963), Wright digs deeper into soul and blues territory with a quartet of Burrell, Gloria Coleman on organ, and drummer Frankie Dunlop. The organ quartet proved a comfortable home for Wright’s talents here and on other sessions led by Coleman and, most notably, on “Brother” Jack McDuff’s album Screamin’ (1962).

Having moved on from Gillespie’s bands by this point, Wright turned his sights to Europe, arriving there at the end of 1963 for a six month sojourn in Scandinavia. He played throughout Europe for the next year before arriving in Berlin to headline in a variety of clubs, including Jazzgalerie where he replaced Eric Dolphy after his unexpected death in a Berlin Hospital.

Wright lived in Berlin until 1981 when he moved to Vienna, Austria, making Europe his home base for the remainder of his life. During this time he performed and recorded almost exclusively in Europe and predominantly with European musicians and fellow American expatriates such as Kenny Clarke and Art Farmer.

Some of his most noteworthy work came with the Sender Frei Berlin (Radio Free Berlin) band. He also played with the Berlin Dream Band that made noteworthy recordings with guest artists Don Ellis, Oliver Nelson, and Stan Kenton. A rare stateside appearance resulted in I Left My Heart in San Francisco (1978), a collaboration with pianist Red Garland.

Sidelined by a stroke from 1979 to 1986, Wright enjoyed a brief comeback, playing frequently with his wife, Austrian jazz singer Elly Wright. His final concert took place in November 1990 with Jimmy Witherspoon. On January 4, 1991, Wright suffered a fatal heart attack and was later buried in Vienna. His autobiography, God is My Booking Agent, was published later that year.

When one puts Wright next to the dominant altoists of the 1960s, Ornette Coleman and Eric Dolphy, it would be easy to unfairly dismiss his playing as stuck in the past. Throughout his career, Wright remembered his father’s dictum to never forget what came before. His feet firmly planted in the bop and a blues tradition, Wright was able to blend divergent directions in jazz on his expressive palette. World beats, abstract expressionism, sixties soul—all became avenues for Wright to color what he heard in Johnny Hodges and Charlie Parker. Along with the American expatriates, Wright spread the gospel of jazz to sustain a scene abroad that continues to make Europe a destination for American jazz musicians.
https://musicians.allaboutjazz.com/leowright

///////


Biografía:
En 1968 MPS Records reunió a cuatro saxofonistas altos que, juntos, representaban el espectro del saxo alto post-bop de los años 60. Alto Summit presentó a Lee Konitz con sus líneas angulosas y abstractas que se extendían hasta los límites del jazz, Phil Woods, con los pies firmemente plantados en la tradición del bop, Norwood "Pony" Poindexter, el reedman a menudo pasado por alto que nunca perdió las raíces del blues del bop, y Leo Wright, en cuya interpretación se puede escuchar todo el espectro: bop, hard bop, Texas blues y tercera corriente, junto con una saludable dosis de sabores latinos y africanos.

Leo Nash Wright nació el 14 de diciembre de 1933 en Wichita Falls, Texas. Tomó el saxofón a principios de la década de 1940 bajo la tutela de su padre Mel, quien le enseñó, "No olvides lo que vino antes". Fue influenciado desde el principio por los grandes del blues Louis Jordan y su compañero tejano Eddie "Cleanhead" Vinson. Como Wright le dijo a un reportero, "La gente en el Sur conoce el blues". Su primer ídolo alto, sin embargo, fue Johnny Hodges a quien Wright llamó "el padre del saxofón alto".

También era inevitable que un joven altoista de los cincuenta cayera bajo el hechizo de Charlie Parker. "Sea lo que sea que Bird hacía, en toda su música," dijo Wright de su predecesor, "mantuvo la idea del blues." Wright nunca podría haber imaginado que a los pocos años de la universidad interpretaría el antiguo papel de Bird como el florete de Dizzy Gillespie.

Reclutado en el ejército en 1956, Wright comenzó lo que eventualmente sería una larga relación con Europa. Mientras estaba destinado en Stuttgart, Alemania, tocó en una variedad de bandas que incluían a Eddie Harris, Cedar Walton, Don Ellis, y Houston Person - músicos jóvenes, como Wright, listos para irrumpir en la escena del jazz americano cuando volvieran.

Después de un breve periodo con Charles Mingus, que incluyó una aparición en el Festival de Newport de 1959, Wright se unió a la compañía de Dizzy Gillespie, en cuya banda tocaría durante los tres años siguientes. Independientemente de lo que aprendiera en la universidad, Wright asistió a la escuela de acabado durante sus tres años con Diz. "Dizzy es un gigante", dijo Wright en ese momento. "Y cuando trabajas con los gigantes, tienes que mejorar. . . . Tienes que aprender disciplina, ir al grano. Yo todavía estoy en la escuela".

Fue en la Universidad de Dizzy donde el toque de Wright adquirió toda su amplitud. La expansión de la conciencia musical mundial de su líder y sus viajes por todo el mundo añadieron al vocabulario del bop y el blues de Wright los modismos musicales de América Latina, Oriente Próximo y África.

Durante los primeros años de la década de 1960, los talentos de Wright fueron muy solicitados en el estudio de grabación. Su contralto y su flauta se pueden escuchar en las fechas de grabación dirigidas por Kenny Burrell, Tadd Dameron, Jack McDuff, Dave Pike, Luis Bonfá, John Lewis, Lalo Schifrin, y Jimmy Witherspoon, y Blue Mitchell. Esta lista por sí sola sugiere el rango que había desarrollado hasta ese momento, haciendo que Wright se sintiera igual de cómodo con los cambios de bop, los surcos latinos, o el blues no adulterado.

Esta gama también se puede escuchar en las grabaciones del Atlántico que hizo con su propio nombre de este período. En Blues Shout (1960) Wright se basa en estándares para la mitad de las pistas pero sus lecturas son cualquier cosa menos convencionales. Infecta la cabeza de "Night in Tunisia", una canción que tocaba regularmente en ese momento en el quinteto de Dizzy, con un ritmo de hard bop bluesy.

Para cuando su carrera dio un gran paso, la flauta de Wright se había convertido tanto en un vehículo para su blues y bop latino como su alto. Aunque le molestaba tener que estudiar flauta en la Universidad Estatal de San Francisco porque no ofrecían un saxofón, fue la flauta de Wright la que primero llamó la atención de Dizzy. Uno de los momentos más conmovedores de Blues Shout llega en el "Indian Summer" cuando la vieja melodía tocada en la flauta gana profundidad de sentimiento acompañada sólo por el contrapunto del bajo de Art Davis.

En su siguiente grabación "Suddenly the Blues" (1962), Wright se empareja con el guitarrista Kenny Burrell para que le resulte más fácil bailar. Como Wright dijo de su forma de tocar en ese momento, su objetivo era "expresarme con sencillez y franqueza, sin desorden ni pretensiones". En Soul Talk (1963), Wright profundiza en el territorio del soul y el blues con un cuarteto de Burrell, Gloria Coleman en el órgano y el baterista Frankie Dunlop. El cuarteto de órgano demostró ser un cómodo hogar para los talentos de Wright aquí y en otras sesiones dirigidas por Coleman y, más notablemente, en el álbum Screamin' (1962) del "Hermano" Jack McDuff.

Habiendo dejado las bandas de Gillespie a estas alturas, Wright se dirigió a Europa, llegando allí a finales de 1963 para una estancia de seis meses en Escandinavia. Tocó por toda Europa durante el año siguiente antes de llegar a Berlín para encabezar una variedad de clubes, incluyendo la Jazzgalerie donde reemplazó a Eric Dolphy después de su inesperada muerte en un hospital de Berlín.

Wright vivió en Berlín hasta 1981, cuando se mudó a Viena, Austria, haciendo de Europa su base de operaciones para el resto de su vida. Durante este tiempo actuó y grabó casi exclusivamente en Europa y predominantemente con músicos europeos y compañeros americanos expatriados como Kenny Clarke y Art Farmer.

Algunos de sus trabajos más destacados fueron con la banda Sender Frei Berlin (Radio Free Berlin). También tocó con la Berlin Dream Band que realizó grabaciones notables con los artistas invitados Don Ellis, Oliver Nelson y Stan Kenton. Una rara aparición en los Estados Unidos dio lugar a I Left My Heart in San Francisco (1978), una colaboración con el pianista Red Garland.

Dejado de lado por un derrame cerebral de 1979 a 1986, Wright disfrutó de un breve regreso, tocando frecuentemente con su esposa, la cantante de jazz austriaca Elly Wright. Su último concierto tuvo lugar en noviembre de 1990 con Jimmy Witherspoon. El 4 de enero de 1991, Wright sufrió un ataque cardíaco fatal y fue enterrado en Viena. Su autobiografía, God is My Booking Agent, se publicó a finales de ese año.

Cuando uno pone a Wright al lado de los altoistas dominantes de los 60, Ornette Coleman y Eric Dolphy, sería fácil descartar injustamente su interpretación como si estuviera atascado en el pasado. A lo largo de su carrera, Wright recordó el dictado de su padre de no olvidar nunca lo que vino antes. Con los pies firmemente plantados en el bop y en la tradición del blues, Wright fue capaz de mezclar direcciones divergentes en el jazz en su expresiva paleta. Latidos del mundo, expresionismo abstracto, soul de los sesenta... todo se convirtió en una vía para que Wright coloreara lo que escuchaba en Johnny Hodges y Charlie Parker. Junto con los expatriados americanos, Wright difundió el gospel del jazz para sostener una escena en el extranjero que sigue haciendo de Europa un destino para los músicos de jazz americanos.
https://musicians.allaboutjazz.com/leowright


Tuesday, March 5, 2024

VA • Heavy Flute, Funky Flute Grooves



Review by Zac Johnson
A collection of flute pieces from some of the most influential names in jazz, Heavy Flute often relies on material from the '70s. Featured artists include Yusef Lateef, Rahsaan Roland Kirk, Hubert Laws, and Herbie Mann (who opens the album with "Comin' Home Baby" and closes it with his rendition of "Push Push."

///////

Reseña de Zac Johnson
Una colección de piezas de flauta de algunos de los nombres más influyentes del jazz, Heavy Flute a menudo se basa en material de los años 70. Entre los artistas destacados se encuentran Yusef Lateef, Rahsaan Roland Kirk, Hubert Laws y Herbie Mann (que abre el álbum con "Comin' Home Baby" y lo cierra con su interpretación de "Push Push Push".




David "Fathead" Newman, Herbie Mann, Leo Wright, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Charles Lloyd, Hubert Laws ...

 

Tuesday, February 27, 2024

Gildo Mahones • I'm Shooting High



Gildo Mahones (born June 2, 1929, New York City) is an American jazz pianist.

Early in his career, Mahones played with Joe Morris (1948) and Milt Jackson. He served in the Army during the Korean War and then played with Lester Young from 1953 to 1956. Later in the 1950s he toured with the Jazz Modes (whose members included Charlie Rouse and Julius Watkins), Sonny Stitt, and Benny Green. From 1959 to 1964 he played behind Lambert, Hendricks & Ross.

When LHR split, Mahones relocated to Los Angeles where he worked both as a studio musician and as a jazz sideman. He led his own trio, and appeared on recordings by O.C. Smith, Lou Rawls, James Moody, Harold Land and Blue Mitchell, Leon Thomas, Jim Hall, Big Joe Turner, Lorez Alexandria, Benny Carter, Pony Poindexter, Booker Ervin, and Jimmy Witherspoon.

///////

Gildo Mahones (nacido el 2 de junio de 1929, en la ciudad de Nueva York) es un pianista de jazz americano.

Al principio de su carrera, Mahones tocó con Joe Morris (1948) y Milt Jackson. Sirvió en el Ejército durante la Guerra de Corea y luego tocó con Lester Young de 1953 a 1956. Más tarde, en la década de 1950, realizó una gira con los Jazz Modes (entre cuyos miembros se encontraban Charlie Rouse y Julius Watkins), Sonny Stitt y Benny Green. De 1959 a 1964 tocó detrás de Lambert, Hendricks & Ross.

Cuando LHR se separó, Mahones se trasladó a Los Ángeles donde trabajó como músico de estudio y como sideman de jazz. Dirigió su propio trío y apareció en grabaciones de O.C. Smith, Lou Rawls, James Moody, Harold Land y Blue Mitchell, Leon Thomas, Jim Hall, Big Joe Turner, Lorez Alexandria, Benny Carter, Pony Poindexter, Booker Ervin y Jimmy Witherspoon.


Sunday, January 28, 2024

Virgil Gonsalves Sextet and Big Band • Jazz in the Bay Area 1954-1959

 



He was born on September 5, 1931 in Monterey, where he grew up and attended elementary and high school. He later enrolled at the San Francisco State University. After graduating in 1952, he began touring with the bands of Alvino Rey, Jack Fina and Tex Beneke. Between seasons, Virgil introduced an artfully arranged sextet at concerts and club dates, contributing to the development of a nascent modern jazz scene in San Francisco, notably represented by the Dave Brubeck Trio.

Brubeck’s trio was the hottest musical thing in town, since they began playing at Ciro’s and at the Black Hawk in 1950. Disc jockey ace Jimmy Lyons, the local high priest of modern jazz, in his “Lyons Busy” KNBC radio show, said of Brubeck’s trio that “they’re the finest exponents of modern music today...”

The newspaper coverage of jazz was more extensive in the Bay Area than in any other metropolitan area in the U.S. The San Francisco Chronicle inaugurated its full coverage of jazz and popular music in 1950 with The Rhythm Section by Ralph Gleason in its Sunday magazine.

Beginning in 1954, the night life in San Francisco came out of the lethargic state in which it had been for awhile, and jazz—Dixieland in particular—had a strong resurgence. In fact, jazz in the city was big at the time, and the street scene boasted record-breaking clubs like the Black Hawk, Downbeat, Hangover, Fack’s, Tin Angel, and Macumba. For those who “digged” modern jazz, they had the opportunity to listen throughout the year to the bands and combos of such important touring artists as Woody Herman, Flip Phillips, Shorty Rogers, Louis Armstrong, Art Pepper, Max Roach, Earl Hines, George Shearing, and other nationally renowned bandleaders. Also local groups with different sounds and rhythms were beginning to make a name for themselves in the Bay area, such as Bob Scobey and Turk Murphy and their Dixieland bands; Cal Tjader’s Afro-Cubans and, of course, Dave Brubeck’s trio, whose modern
jazz concerts grossed more in Northern California than anywhere else.

In June 1954 some 400 students crowded the Tamalpais High School auditorium to dance to the beat of the Tam Dance Band. The featured attraction of the date was the appearance of the Virgil Gonsalves Sextet whose increasingly frequent and successful modern jazz performances were beginning to attract the attention of concert promoters and owners of the best clubs.

The work that the Virgil Gonsalves sextet had been developing particularly impressed Monterey local disc jockey Johnny Adams. In his eagerness to spread the word, Adams sent Gonsalves with tapes to a few jazz record labels, including the local Fantasy, as well as others in Los Angeles, such as Pacific Jazz and Nocturne Records.

After several weeks and a couple of meetings in L.A., Gonsalves finally struck a deal with Harry Babasin, producer and bassist for the newly formed and up-and-coming Nocturne label —but on one condition: for the recording session, instead of employing Gonsalves’s usual San Francisco bandmates, Babasin would recruit a group of better known Los Angeles based jazz musicians in order to include the album in their “Jazz in Hollywood Series.”

Babasin arranged a recording session at Western Recorders for September 29, 1954. With engineer John Neal on board and producer Babasin on bass, the sextet was rounded out by leader Gonsalves on baritone, the former Gene Krupa tenor saxophonist Buddy Wise, valve trombonist Bob Enevoldsen, pianist Lou Levy, and drummer Larry Bunker. The result was an excellent 10-inch album released in February 1955. In his Down Beat review, Nat Hentoff said: “Date is very close to five stars. Gonsalves blows with a strong beat and in clean, unhackneyed solo patterns. (Listen to his pulsative sureness and sensitive power in Yesterdays, his featured vehicle here). Elsewhere, the blowing is fine and the ensemble interplay is particularly well conceived.”

Virgil’s sextet first appeared at the Black Hawk in March 1955, already a nationally known jazz club, which from 1954 was sometimes referred to as the Jazz Corner of the West and was located at 200 Hyde St. The sextet began a series of challenging showcases, sharing the stage with the Terry Gibbs Quartet in a daily sensational “Battle of the Bands” that lasted two weeks. Gonsalves’ performances drew more fans every day, and when Gibbs left in April, the sextet remained employed as the house band. In June it was competing in a new battle, this time with Buddy DeFranco’s quartet. Soon after, new discovery jazz vocalist Chris Connor, on her first West Coast tour, was booked to perform at the Black Hawk. She drew a huge crowd singing with strong support from Virgil’s Sextet from July 26 until August 8. Something of note happened during a Sunday afternoon jam session at the club. Virgil invited his State College friend, the 19-year-old singer Johnny Mathis, to sit in. Helen Noga, the tireless and energetic co-owner of the club, was so impressed with Mathis that she decided to become his manager. In 1960, after Mathis got his first hit single “Wonderful, Wonderful,” Virgil said, maybe unfairly: “Mathis has prostituted his great talent in jazz to make it commercially. He could have been a great jazz singer, but he’s making big money as a pops singer, and you can’t arguewith that. That’s the way they judge success.”

The Black Hawk continued to bring in artists from the East Coast as a policy. Thus, after the success of Chris Connor, a new voice arrived on August 23. Carmen McRae who was accompanied by the Virgil Gonsalves sextet for a week, enjoyed a great reception by an enthusiastic audience. The club was packed.

Gonsalves’ stay at the Black Hawk lasted for six months, the longest period of time an artist appeared at the club in its history.

Charles “Chinky” Naditz, was a local businessman, known in the music scene for being the one who started the craze for small jazz clubs in the Bay Area with Say When at 952 Bush St back in 1947. In September 1955, Naditz opened a new club called Jumptown, dedicated to rock ‘n’ roll, but only a few weeks later he changed his mind and decided to adopt a modern jazz policy. On November 1st, Jumptown kicked off with a one-week booking of a jazz star as featured soloist with the Virgil Gonsalves Sextet. From November 1, 1955, Dizzy Gillespie, who was already playing his —for some— still controversial bent trumpet that had become his visual hallmark since 1953, was the first such soloist to visit Jumptown. Dizzy and Virgil had a huge crowd kicking with joy and excitement during their performances.

The next names drawn to Jumptown for week long engagements in November came from Los Angeles. The first was Dave Pell, followed by Bud Shank and Jimmy Giuffre, who had recently been voted Down Beat’s “newclarinet star of ‘55,” and also Maynard Ferguson and Dexter Gordon. They all played with the Gonsalves Sextet, which in a few months had become the talk of the town and somehow represented a San Francisco style, a hybrid response to the jazz that had been brewing in Los Angeles and had already been labeled the West Coast style. Gonsalves himself was a huge fan of Gerry Mulligan, Shorty Rogers, and the fresh sound emanating from Southern California.

Also in November, Gonsalves traveled to Los Angeles to record —again with sound engineer John Neal— a 12” for Liberty Records, but this time he did it with his original sextet, which by now had remained stable since high school. Its members —and Virgil’s schoolmates for that matter— were Bob Badgley, valve trombone; Dan Patiris, tenor sax; Clyde Pound, piano (who also played with the Rudy Salvini big band); Max Hartstein, bass; and Gus Gustafson, drums. The arrangements were provided by Jerry Cournoyer and Bob Searle. After their first recording session, bassist Max Harstein fell ill and had to be replaced by the excellent Ron Crotty, who previously played with Brubeck. On this album, Gonsalves’ work comes off with inventiveness and flow, and he managed to demonstrate his inherent rhythmas a soloist. The interplay between him and Dan Patiris keeps the swinging level of this set of the so-called San Francisco Jazz Style performances.

On November 10, 1955, Gonsalves’ unit, Rudy Salvini’s big band, and tenorman Brew Moore —a legend among the local jazz crowd since his arrival in San Francisco in the early 1950s— performed at a jazz concert organized by San Francisco State University.

Bandleader Rudy Salvini was another indefatigable Bay Area musician who had begun playing trumpet when he was eight years old and became interested in jazz in 1941 after hearing Stan Kenton’s band at the Oakland Sweet Ballroom. “That was the most exciting band I’ve ever heard,” said Rudy.

Originally from Oakland, where he was born on March 22, 1925, Rudy Salvini attended Clawson Elementary School and Hoover High School. At eighteen, during his senior year at Tech, he put together his first band, a 10-piece orchestra whose members included John Marabuto and Johnny Coppola. They played anywhere they could, including USO dances. “Pretty soon the union got to know who I was and said ‘hey, why don’t you join us?’” recalls Rudy. “So I went down to see the business agent in Oakland and joined.” Like most AFM locals at the time, Local 6 was racially segregated. Local 669, the black local, was a subsidiary of Local 6. It covered the same territory as Local 6 although black musicians were not allowed to play east of Van Ness. The two locals were finally merged by court order in 1960.”

He then went on to San Francisco State University, where he belonged to the same student body as Virgil Gonsalves. In May 1945 he was drafted and stationed at Wiesbaden, Germany with the 761st Army Air Force band. Later, at the recommendation of friends, Rudy joined the 314th Army Forces Band, the top general’s band, which boasted the best musicians from all over Europe. They played at the Wiesbaden Opera house for the Army Air Force Radio Network. It was a big band with a full string section and four singers, including a young Tony Benedetto (later Tony Bennett, of course). Two years later, Rudy returned to San Francisco State University and received his Bachelors in Music and teaching credentials in 1953. After his graduation, Salvini started doing substitute teaching at schools, instructing private pupils, playing casual jobs —and trying to put big band jazz back in the picture in Oakland.

In 1954, Rudy Salvini, the young trumpeter and school-teacher, finally organized his 17-piece rehearsal band, mostly with SF State grads. Each week they gathered on Saturday in a San Francisco hall at 230 Jones Street to play long and arduous but stimulating rehearsals just for the sheer joy of music. “People would bring their music, and we would play it,” said Rudy, “That started me off. During two years of just rehearsals,” Salvini remarked, “there were some dreary moments —though not too many. There also were some changes in personnel, but the nucleus of the band remains the same,” he said in March 1956.

It was preeminently a jazz band, although it devoted a considerable portion of its repertoire to dancing tempo numbers in an attempt to interest whatever group of dancers existed in the Bay Area. The Salvini band was a young, Kenton-Basie derived band which, however, was extremely original in its arrangements, notably by Jerry Coker, Jerry Mulvihill, and Jerry Cournoyer.

On January 14, 1956, Rudy Salvini’s big band made its first public appearance, along with Virgil Gonsalves’ sextet, at the Saturday afternoon dance concert sessions for young people at Oakland Sweet’s Ballroom, organized by Pat Henry, the best jazz disc jockey (at KROW) in the Bay area. They drew 250 patrons for their first date. “I will forever be indebted to Pat,” Salvini said, recalling that Mr. Henry had helped set up his band’s first Bay Area gig. “He really gave us our start. He put himself out on a limb for us.”

Come March, Pat Henry took his show to the Sands, another Oakland dance hall, where he resumed latenight sessions, but this time as “Sunday at the Sands.” Given that big band shows were not having much luck else where in the country, it was encouraging that Henry’s display of Salvini’s great team, along with the Virgil Gonsalves sextet, was being met with great approval.

Meanwhile, the notoriety of the sextet had spread throughout the country with their albums and articles in national publications and also through musicians who had been able to listen to them. Virgil began receiving requests to play outside the Bay Area, and on May 5th he flew his sextet to the University of Colorado for a one niter, and also got a booking for that summer at Lake Tahoe in Nevada.

The famous veteran tenor saxophonist Vido Musso, after years of playing in some of the best big bands (Benny Goodman, Harry James, and Stan Kenton, among others), began his journey as a leader. On May 25, 1956, he opened at San Francisco’s Avalon Ballroom with a 10-piece band scheduled for a series of weekend dances. Virgil formed the band for Vido, which included the Gonsalves sextet plus altoist Jerry Dodgion and other local musicians.

Meantime, Rudy Salvini’s Oakland band had come a longway since its debut earlier that year, not only succeeding musically, but drawing nearly 400 people on the night of Sunday,October 14, 1956, during their first appearance that season at the Sands Ballroom. Due to the enthusiastic response of the public, the band was able to stay together. And although it was still playing only casual engagements and its members had to support themselves with other jobs, these casual events were becoming more andmore frequent.

Later, in November ‘56 Salvini’s big band recorded five tunes for the new label San Francisco Jazz Records, led by former disc jockey Alan Levitt. Pat Henry, who produced the recording session, explained: “We rented the Sands Ballroom in Oakland. First, it is a big hall, an old hall. We used the smallest possible space to gain the effect of actually sitting inside the band.Only one Telefunken microphone was used for all the reeds, trumpets and trombones. An Altec M-30 microphone system was used for the bassist and the pianist.” With this recording, Salvini’s big band finally got the opportunity to be heard nation-wide. Along with Jerry Coker’s quartet and vocalist Ree Brunell, the band was featured on “Intro to Jazz,” the first LP issued by the label; itwas released in February 1957. It had also been rumored at the time that the Virgil Gonsalves Sextet would record an LP for San Francisco Jazz Records, but this never happened because Levitt died suddenly, and that was the end of the record label.

On the weekend of November 18, 1956, at the Black Hawk, the Calvin Jackson Quartet was sharing the stand with the new Virgil Gonsalves Sextet which included drummer Bob Fuhlrodt and bassist Jerry Good of Oakland, tenor Lloyd Rice, pianist John Baker, and trumpeter Mike Downs, another Oaklander.

Also in November, Rudy Salvini left his orchestra for a spell and brought a quintet to the Chi-Chi Club on 12th St. Clyde Pound was on piano, usually with Virgil Gonsalves, Pete Dovino on tenor clarinet and vocals, Dean Reilly on bass, and Forrest Elledge on drums. They played four nights a week for two weeks.

In December, Virgil’s sextet reconvened for three consecutive weekends at the Black Hawk with afterhours sessions at the small Pond’s club. Then starting on January 11, 1957, they performed four nights a week at the Cable Car Village at California and Hyde streets. The group’s personnel included Mike Downs (tp), Dan Patiris (ts), Clyde Pound (p); Jerry Goode (b), and Bob Fuhlrodt (d). On January 26 they began a series of Saturday afternoon concerts at the New Fillmore theater.

At Berkeley’s Little Theater, the night of May 29, a near-capacity audience of more than 500 people, most of them Berkeley High School students, gave an enthusiastic welcome to a 2 1/2 hour concert by Salvini’s big band with Virgil Gonsalves in the sax section. The concert was amazing in several respects. It was the first, at least in many years, in which a high school student body sponsored big band jazz. The audience was notable for the close attention it paid to the music and for the heart felt applause with which it rewarded the various fine soloists as well as the band as a whole.

On Sunday May 26, the first Annual San Francisco Jazz Festival took place at the Civic Auditorium, presented by promoter Irving Granz and headlined by Salvini’s band, along with Louis Armstrong, Dave Brubeck, The Four Freshmen and Anita O’Day. The festival was a one-night affair and drew crowd of over 3,000 people. According to the press, Salvini’s band played well together and showed a good sense of dynamics. The band opened with five hard picks, four of which were originals by San Francisco songwriters, one of them dedicated to disc jockey Pat Henry called “Wail for Patrick,” was composed by Jerry Coker.

In June 1957, Gonsalves took his sextet into the Moana Surf club —on 467 Broadway— with Eddie Kahn replacing Goode on bass. As for Rudy Salvini, he ended his series of dances at the Sands ballroom on June 16 with the idea to resume come fall.

In July, Gonsalves moved into Fack’s on Market St. and booked it for a weekend, which was extended to four nights a week as the club was running at a good pace. With the arrival of autumn, the club reduced their engagement to three nights a week with the Gonsalves sextet and the Cal Tjader trio.

On Sunday, October 27, 1957, the Eastbay jazz scene began to take off with Rudy Salvini’s big band making their return of the season at the Sands Ballroom. Although some of the individual members of the band —including tenor Jerry Coker, trumpeter Allen Smith, pianist John Marabuto, Jerry Dodgion, and Virgil Gonsalves— were well-known on their own merits, and, despite the support of newspapers and of nationally acclaimed Oakland disc jockey Pat Henry —they had at least $500 worth of plugs a week on KROW— the band never really got off the ground, except on occasion.

In July 1957, Jazz Workshop co-owner Dave Glickman opened the Jazz Showcase (formerly Downtown) as a non-alcoholic nightclub, offering jazz concerts in a European cabaret setting at popular prices for a teenage audience. Glickman was an enterprising lawyer who for a time ran the Jazz Showcase as a hobby, breaking precedent with his innovative nightclub andweekend shows. However, just a few months later, the experiment failed. In February 1958, the Jazz Showcase closed its doors indefinitely on the deficit side of the ledger. The Bud Shank Quartet, The Mastersounds, Chico Hamilton Quintet, Woody Herman’s New Third Herd, and the Dick Mills-Brew Moore Quintet, were some of the notable names that had performed there. Virgil Gonsalves’ sextet also played there on November 3, 1957. The passage of the Jazz Showcase, Dave Glickman’s bold experiment, left a huge gap in the Bay Area teen jazz scene and for C.H. Garrigues of The San Francisco Examiner it posed a big question for serious jazz fans. Garrigues in his “Chords and Changes” wrote: “There is plenty of good jazz in the regular jazz clubs. But the youngsters —they who should be growing up with this natural part of their cultural heritage— have almost no access to serious jazz except by means of the phonograph record, either on their own machines or on Pat Henry’s nightly KROW program.

“Rudy Salvini, who had long been a leader in the effort to bring jazz to people of his own generation, believed that hope lay in the schools; As an SF State alumnus, Rudy had seen jazz become the mode of expression at college after college in the Bay Area: San Francisco, San Jose, College of the Pacific and others. He believed that if jazz could be brought to the universities —as Dave Brubeck, among others, had been— the problem of his future would be solved.”

February 16, 1958 was the last weekly appearance of the Salvini band at the Sands. It was no secret that the band did not cover the expenses. The music was wonderful, but the crowd was not and their sponsors no longer wanted to continue their support. It was a sad blow to this association of Bay Area musicians who were so devoted to big band jazz. Several of themearned their living teaching.

Despite this set back, Rudy Salvini’s big band continued to play casual concerts because the quality of the orchestra and the enthusiasm of its members and leader were unbeatable. In March 1958, baritone sax player Curtis Lowe, a veteran of Lionel Hampton’s band, replaced Virgil Gonsalves in Salvini’s big band while he went to play with the group backing Johnny Mathis at the Fairmont Hotel.

By then, Virgil Gonsalves was perhaps the hardest-working and busiest jazz musician in Northern California, but his break wouldn’t arrive until the spring of 1958 when his sextet was booked for a two week run starting May 13 at the Hollywood Jazz Cabaret, formerly occupied by the famous Jazz City. At the end of June they were hired at the Black Hawk for another two weeks.

The Gonsalves line-up at the time included pianist Arthur Fletcher (replacing Merrill Hoover, another Oakland resident who was hired as a sideman for Anita O’Day), trumpeter Mike Downs, bassist Terry Hilliard, drummer Bobby Fuhlrodt of Oakland, and tenor saxophonist Dan Patiris, who was from San Francisco.

In July 1958, the Gonsalves sextet received much praise while playing at the Blue Mirror, San Francisco’s newest jazz club. C.H. Garrigues wrote in The San Francisco Examiner: “One of the happiest changes to report in the Bay area jazz scene is the improvement the Virgil Gonsalves Sextet showed in its recent engagement at the Black Hawk late June 1958. Potentially, the group is much more complex, much more capable of important serious music, than anything which has yet come out of San Francisco.

“As a result of the improvement, Virgil’s group has been booked into the Blue Mirror on Fillmore, now returning to a four-night jazz policy after a considerable lapse. It was formerly one of the top jazz spots of the area.”

Virgil himself gave credit for the improvement to the almost stubborn persistence with which the group kept rehearsing. “Man,” he said, “we haven’t worked much in the last 12 months, but we sure did practice a lot together, I think it’s starting to show.”

On Saturday, August 9, 1958, the Gonsalves Sextet played a concert at the Booker T. Washington Community Center. He was then invited to the first Monterey Jazz Festival, organized by Jimmy Lyons, the first civic sponsored jazz event held on the Pacific Coast. On the afternoon of Saturday, October 4, 1958, and with Pat Henry as master of ceremonies, Virgil presented his impressive sextet which was a great success, but he was a victim of the overlap. His all-star jazz symphonic performance, scheduled to close the afternoon of October 5, had to be removed from the overloaded schedule. He had been scheduled to play Stravinsky’s Ebony Concerto, with Buddy DeFranco as soloist.

Rudy Salvini’s big band continued to be hailed by jazz critics as one of the most exciting on the Pacific Rim. Salvini’s musicianship and training were most evident at the Monterey Jazz Festival, where his team turned in amore exciting performance than the other big bands of Harry James and Med Flory. His band played the Monterey Festival Suite, written by pianist John Marabuto. Virgil showed up again as the sax section’s anchorman in Salvini’s wailing band.

Early in November 1958, the Virgil Gonsalves sextet appeared in the women’s gymnasium at Humboldt Stale college, and on the 18th, they opened a two-week run at the Jazz Workshop with a new rhythm section that consisted of Merrill Hoover (p), Eddie Kahn (b), and Al Randall (d). At the beginning of December, his successful performance was extended for two more weeks during which he accompanied singer Dakota Staton on two dates. As a result of the goodwork of the sextet, Dave Hubert, producer and owner of Omegatape and Omega Records, proposed to record a stereophonic album as soon as possible and Virgil accepted.

In January 1959, Rudy Salvini joined the Laguna Salada elementary school district of Pacifica, as one of the two music instructors for the district and was just starting on his teaching career. Rudy taught elementary music to kids in the 5th through 8th grade. The new teaching job was not going to mean that Salvini would give up his big band jazz work. The group continued its rehearsals once aweek and had a monthly Sunday dance concert at Sands.

The Virgil Gonsalves sextet had become one of the musical references in the world of jazz in Northern California. But Virgil, always restless and enthusiastic, also organized a big band with trumpeter Jerry Cournoyer that was made up of three trumpets and a flugelhorn, two trombones, a tuba, five saxophones and the rhythm section. They met weekly to rehearse the arrangements and compositions that Cournoyer, Dan Patiris and Gonsalves himself had written for the new band with the purpose of performing at the local AFM Dance Band Contest.

On February 15, at Oakland’s Sands Ballroom, the AFM Dance Band Competition was held, featuring the bands of Rudy Castro, Buddy Hiles, Rudy Salvini, Steve Paul, Amando Paolini, Virgil Gonsalves, Jerry Cournoyer, DC Pinkston, EddieWalker and Johnny Ingram. The orchestras conducted by the trumpeters, Eddie Walker and Rudy Salvini, ranked first and second respectively.

On Monday, May 25, 1959, Gonsalves, just after finishing a successful month at San Francisco’s Mr. Smith club, recorded the LP for Omega. The album title was “Jazz at Monterey by the Virgil Gonsalves Big Band Plus Six”. One side of the disc consisted of five big band songs which included several members of his sextet, such as Downs and Patiris, as well as other fine sidemen including Leo Wright (the young altoist who joined Gillespie), John Coppola, Jerry Cournoyer, Dickie Mills, Junior Mance, and Benny Barth. The other side had four tracks from the sextet. The result of these performances was a clear sign of the development of modern jazz in the Bay Area. The excellent sound of these recordings was the work of John Hall, chief engineer of Omega Records.

Virgil’s sextet then moved into The Cabana club for a month-long engagement. Previously, Virgil’s long-time trumpeter Mike Downs left with Philly Joe Jones for Chicago and Philadelphia, so Stan Foster came in to replace him. Young drummer Dick Berk also played on several Sundays with the Gonsalves Sextet.

In January 1960, Hal Lederman and Peter Ekstein —a new Hollywood promotion team, operating as Omega Enterprises— announced their “Dimensions in Jazz.” It was a jazz weekend featuring Dave Brubeck, Dinah Washington, and the Three Sounds, with one performance Friday night at the Berkeley Community Theater and one on Saturday night at the Masonic Temple in San Francisco. In addition Virgil Gonsalves got the gigs for the standbys at both concerts, being heard in the Berkeley show with his big band and in San Francisco with his sextet. Thanks to the success, Lederman and Ekstein, invited the Gonsalves big band to appear on at the Hollywood Jazz Festival in June.

On the night of St. Valentine’s day, February 14, the Rudy Salvini big band gave its long awaited first dance concert of the season at the Sands Ballroom. He was also a regular attraction on the Monday and Tuesday night bandstand at Castle’s Lucky XIII in San Leandro where Rudy headed a Quintet with singer Ree Brunell, who would become his wife in August.

On Friday night, March 4, 1960, Lederman and Ekstein presented a new “Dimensions in Jazz” concert at the San Francisco Civic Auditorium. Headlining the bill was the Miles Davis Quintet, and rounding out the enticing lineup of the evening, were the Farmer-Golson-Fuller Jazztet, the Paul Horn Quintet with Jimmy Witherspoon, and at the last minute Nina Simone joined the event. Virgil Gonsalves’s big band opened the show Friday night to praise from jazz critics.

Duke Ellington, Sarah Vaughan and the new Virgil Gonsalves Sextet all performed to the delight of the audience that filled the Civic Auditoriumon June 16. The next day Gonsalves and his big band, which featured three trumpets and a flugelhorn, two trombones, a tuba, five saxophones, and rhythm section, appeared at the Hollywood Jazz Festival.

Late May, the Oscar Peterson trio had to cancel their last three nights at the Black Hawk when Oscar’s mother passed away unexpectedly. The Gonsalves sextet filled in at the last minute with Ray Brown on bass.

After the summer, the Rudy Salvini and the Virgil Gonsalves-Jerry Cournoyer workshop bands stopped altogether.

In November 1960, the Gonsalves sextet, including Stan Foster (tp), Dan Patiris (ts), Kenny Elmore (p), Carl Brown (b) and Lee Russell (d), was held over at San Francisco’s Hungry cellar nitery at 599 Jackson, a bohemian North Beach club that also played a role in the rise of comedians Mort Sahl and Lenny Bruce.

In March 1961, Virgil organized a quartet that was booked for eight weeks Wednesdays through Saturdays in the New Plush Room, a dining and dancing San Francisco place located at 946 Sutter St. Then, early in April, Virgil with his sextet, which included several new members, went to Las Vegas to back singer Anita O’Day and in a subsequent Denver engagement. In June he was back working with his sextet on Sundays at Suite 14, an Oakland club.

In October 30, 1961, Gonsalves put together a tentet to appear at “Jazz for Moderns,” a concert with a program ranging from traditional blues to modern music, having two performances at Berkeley University in California.

In the summer of 1962, at a time of little work, Virgil found a foothold in New York in the new Woody Herman’s “Thundering Herd” that worked at the Metropole as a replacement for baritone-saxophonist Frank Hittner. Meanwhile the Rudy Salvini big band continued to work casual dance dates at the Fairmont Hotel ballroom, as well as some clubs.

In May 1963, after more than two years away from the Bay Area, Virgil Gonsalves returned to the jazz circuit when he was booked to play weekends at the Colony Club in Monterey. This time Virgil was fronting a quintet featuring trumpeter Webster Young; Jerry Coker (p); Terry Hilliard (b); and Kenny Shirlan (d). He later worked with a quartet at Maida’s in Bamboo Village, Salinas (returning for New Year’s Eve) and at the Outrigger in Monterey.

In October while still at the Outrigger, Virgil unveiled a new sextet to play Wednesdays through Sundays on a bill that included the great alto saxophonist Lee Konitz, who was living in Carmel Valley. His sextet included pianist Bob Dorough, guitarist Al Shackman from New York, bassist Boshko Vuko from Yugoslavia; the great New Orleans drummer Art Lewis who was then working in San Francisco, and singer Alicia Harby.

After a break of few months, Virgil Gonsalves returned to the club circuit in May 1964, leading a quartet with him doubling baritone sax and flute and joining Don Alberts (p), Don Russo (b) and Art Lewis (d), playing on Wednesdays through Sundays at the Charles Van Damme in Sausalito.

Back with his sextet, Gonsalves played weekend night sessions at Monterey’s Outrigger in September 1964. Shortly thereafter he appeared in a lengthy engagement with pianist Don Alberts at Bustles and Beaus on Powell Street in downtown San Francisco. At this stage, Gonsalves also led a septet that played at the City Civic Center on September 25 at the annual Arts Festival. Rudy Salvini’s big band also gave a free concert the following day.

In October 27, Gonsalves’ quartet opened at Music Cross Roads on Jack London Square. For this engagement, bassist Norman McKay replaced Don Russo. According to Russ Wilson of the Oakland Tribune: “The East bay jazz scene began broadening last night and further expansion is imminent. Virgil Gonsalves has one of the Bay Area’s best modern jazz combos. It iswell rehearsed and features a good many original tunes by the leader and pianist Don Alberts.”

On Sunday, May 16, 1965, Gonsalves played a benefit jazz concert organized by the Children’s Home Society, titled “Capsule of Jazz History.” He was there as a member of the John Coppola big band in the College of Nôtre Dame Auditorium in Belmont. Coppola’s band included Rudy Salvini, Dan Patiris, John Handy, Bill Perkins, and John Marabuto. The ensemble imitated the styles of bigname bands from the previous 40 years. Coppola was a popular trumpeter with 20 years of professional experience. He had been with the bands of Stan Kenton and Woody Herman, as well as in the shows of Judy Garland, Nat King Cole and Danny Kaye, among other activities. He was born in Geneva, NY, a former resident of Oakland, and a student at Technical High School. He also lived in San Francisco, where he appeared in many night clubs and shows.

In March 1966, Virgil again played in Coppola’s band at the Oakland Holiday Inn. He then had a stint with Woody Herman’s band and shortly thereafter left the jazz scene when he joined the horn section (on baritone, soprano & flute), of Mike Bloomfield’s Electric Flag, a notable blues-rock band. When his drummer Buddy Miles broke up with Mike after the 1967 Monterey Pop Festival, he organized a new Electric Flag-American Music band, a nine-piece group directed by veteran bassist Harvey Brooke.

Also in 1966, the Rudy Salvini Big Band had the honor of being the first big band to play at the Stern Grove Festival appearing along with pianist Vince Guaraldi, altoist John Handy, and Turk Murphy.

A new experience for Gonsalves was writing the musical score for “Sons and Daughters,” a powerful 1968 film directed by celebrated San Francisco photographer Jerry Stroll. This low budget film was the story of the young people’s protest against U.S. involvement in Vietnam. Jon Hendricks composed and sang the title song and a second protest song about the Negro ghetto titled “Fire In The City.” Musical accompaniment was by The Grateful Dead.

In October 1968, Buddy Miles rounded up some of his favorite musicians, including Virgil Gonsalves, Marcus Doubleday (tp), Herbie Rich (org & ts), and Terry Clements (ts) and he started his own band: the Buddy Miles Express. Rounding out the eight-member group were Bill Rich (b), Jim McCarty (g), and Robert McPherson (ts). Virgil recorded with the Express for Mercury and continued with the band for over a year. Also during the fall of 1968, Virgil played flute in jam sessions with Jimi Hendrix.

In the fall of 1970 Virgil joined Bluesberry Jam, an all-star rock-jazz group featuring musicians who had formerly been with name bands. The other members were Al Walton (vocals & harmonica) who was formerly the singer with the Pacific Gas and Electric, Al Gallegos (ts & fl) who had toured with Ike & Tina Turner and played several years with Perez Prado’s orchestra, Ken Klimak (lead guitarist for Mr. Stress), Gerald Olds (b) who had played with Tom Rush and the Greenbriar Boys, Brian Moffett (a top Chicago jazz drummer who had played concerts and club dates with Roland Kirk), and young Hungarian trumpeter Frank Szabo who later became a fixture in the Los Angeles jazz big bands of Louie Bellson, Count Basie, Frank Capp/Nat Pierce, Pat Longo, Don Menza, Bill Holman, Doc Severinsen, Charlie Shoemake, Stan Kenton 50th Celebration band, Tom Talbert, Roger Neumann, and Gerald Wilson, among others. The music of Bluesberry Jam was described as “American funk.”

At 41 years old, Virgil found a new home for a year when the rock-blues-soul band Pacific Gas & Electric Company changed their name to PG&E.

In 1975 he was the baritone saxophonist and ensemble coordinator of the Delta Wires, a very heavy group in the soul and funk Oakland style of Tower of Power that also handled laidback growling blues and occasional pure jazz lead lines over their rockish beat. Delta Wires was a ten-piece group with two trumpets, two saxes and a pair of keyboards, plus bass, guitar, drums, and harpist and leader Ernie Pinata.

After the mid-1970s, Virgil Gonsalves continued working as a freelancer but not much is known about his later activities. He passed away at 77 in Salinas, CA on October 20, 2008.

Until his retirement in 1985, Salvini taught music in Pacifica schools, a career he loved and of which he was proud. He also continued working with an Octet in the 90s and the early 2000s. In addition to Salvini on trumpet, the band included in at various times, Bruce Wolff, Nael Van Valkenburgh or Van Hughes (tb), Art Dougherty (as), Howard Dudne, Tom Hart or Jim Grantham (ts), Chuck Peterson or Ted Thiele (bs), Michael Greensill or John Price (p), Dean Reilly or Frank Pasantino (b), and Tom Duckworth or Eric Thompson (d). Rudy also played with his big band once a month at the Boat House in San Francisco with what Rudy called “the best cats in town.” In October 1996, Rudy’s Octet was chosen to play at the Duke Ellington Exhibit which toured the United States featuring guitarist Kenny Burrell. In his last years Rudy rehearsed once a month at the union with his band and performed once a month at the Alameda Elks Ballroom. He died on June 7, 2011.

Virgil Gonsalves and Rudy Salvini were two very importance driving forces of jazz in the Bay Area in the 50’s. With this compilation CD, we want to pay tribute not only to their talent as musicians and band leaders, but also to their perseverance and their little-remembered musical accomplishments, a true labor of love for jazz.

—Jordi Pujol (From the inside liner notes of FSRCD 1114)
https://www.freshsoundrecords.com/14290-virgil-gonsalves-albums

///////


Nació el 5 de septiembre de 1931 en Monterey, donde creció y asistió a la escuela primaria y secundaria. Más tarde se matriculó en la Universidad Estatal de San Francisco. Después de graduarse en 1952, comenzó a hacer giras con las bandas de Alvino Rey, Jack Fina y Tex Beneke. Entre temporadas, Virgil presentó un sexteto ingeniosamente arreglado en conciertos y fechas de clubes, contribuyendo al desarrollo de una naciente escena de jazz moderno en San Francisco, representada notablemente por el Dave Brubeck Trio.

El trío de Brubeck era la cosa musical más candente de la ciudad, desde que comenzaron a tocar en Ciro's y en Black Hawk en 1950. El as del disc jockey Jimmy Lyons, el sumo sacerdote local del jazz moderno, en su programa de radio KNBC "Lyons Busy", dijo del trío de Brubeck que "son los mejores exponentes de la música moderna de hoy...”

La cobertura periodística del jazz fue más extensa en el Área de la Bahía que en cualquier otra área metropolitana de los EE.UU. El San Francisco Chronicle inauguró su cobertura completa del jazz y la música popular en 1950 con la Sección Rítmica de Ralph Gleason en su revista dominical.

A partir de 1954, la vida nocturna en San Francisco salió del estado letárgico en el que había estado durante un tiempo, y el jazz, Dixieland en particular, tuvo un fuerte resurgimiento. De hecho, el jazz en la ciudad era grande en ese momento, y la escena callejera contaba con clubes que rompían récords como Black Hawk, Downbeat, Hangover, Fack's, Tin Angel y Macumba. Para aquellos que "cavaron" el jazz moderno, tuvieron la oportunidad de escuchar durante todo el año las bandas y combos de artistas de gira tan importantes como Woody Herman, Flip Phillips, Shorty Rogers, Louis Armstrong, Art Pepper, Max Roach, Earl Hines, George Shearing y otros líderes de bandas de renombre nacional. También grupos locales con diferentes sonidos y ritmos comenzaban a hacerse un nombre en el área de la Bahía, como Bob Scobey y Turk Murphy y sus bandas de Dixieland; los afrocubanos de Cal Tjader y, por supuesto, el trío de Dave Brubeck, cuyo moderno
los conciertos de jazz recaudaron más en el norte de California que en cualquier otro lugar.

En junio de 1954, unos 400 estudiantes abarrotaron el auditorio de la Escuela Secundaria Tamalpais para bailar al ritmo de la Banda de Baile Tam. El atractivo destacado de la cita fue la aparición del Sexteto Virgil Gonsalves cuyas actuaciones de jazz moderno, cada vez más frecuentes y exitosas, comenzaban a llamar la atención de promotores de conciertos y propietarios de los mejores clubes.

El trabajo que el sexteto Virgil Gonsalves había estado desarrollando impresionó particularmente al disc jockey local de Monterey, Johnny Adams. En su afán por correr la voz, Adams envió cintas a Gonsalves a algunos sellos discográficos de jazz, incluido el local Fantasy, así como a otros en Los Ángeles, como Pacific Jazz y Nocturne Records.

Después de varias semanas y un par de reuniones en Los Ángeles, Gonsalves finalmente llegó a un acuerdo con Harry Babasin, productor y bajista del recién formado y prometedor sello Nocturne, pero con una condición: para la sesión de grabación, en lugar de emplear a los habituales compañeros de banda de Gonsalves en San Francisco, Babasin reclutaría a un grupo de músicos de jazz más conocidos de Los Ángeles para incluir el álbum en su serie "Jazz en Hollywood".”

Babasin organizó una sesión de grabación en Western Recorders para el 29 de septiembre de 1954. Con el ingeniero John Neal a bordo y el productor Babasin al bajo, el sexteto se completó con el líder Gonsalves al barítono, el ex saxofonista tenor Gene Krupa Buddy Wise, el trombonista de válvulas Bob Enevoldsen, el pianista Lou Levy y el baterista Larry Bunker. El resultado fue un excelente álbum de 10 pulgadas lanzado en febrero de 1955. En su reseña de Down Beat, Nat Hentoff dijo: "Date está muy cerca de las cinco estrellas. Gonsalves sopla con un ritmo fuerte y en patrones solistas limpios y poco trillados. (Escuche su seguridad pulsátil y poder sensible en Yesterdays, su vehículo destacado aquí). En otros lugares, el soplo está bien y la interacción del conjunto está particularmente bien concebida.”

El sexteto de Virgil apareció por primera vez en el Black Hawk en marzo de 1955, que ya era un club de jazz conocido a nivel nacional, que a partir de 1954 a veces se llamaba Jazz Corner of the West y estaba ubicado en 200 Hyde St.El sexteto comenzó una serie de exhibiciones desafiantes, compartiendo el escenario con Terry Gibbs Quartet en una sensacional "Batalla de bandas" diaria que duró dos semanas. Las actuaciones de Gonsalves atrajeron a más fanáticos cada día, y cuando Gibbs se fue en abril, el sexteto permaneció empleado como banda de la casa. En junio competía en una nueva batalla, esta vez con el cuarteto de Buddy DeFranco. Poco después, la nueva vocalista de discovery jazz, Chris Connor, en su primera gira por la Costa Oeste, fue contratada para actuar en el Black Hawk. Atrajo a una gran multitud cantando con un fuerte apoyo del Sexteto de Virgil desde el 26 de julio hasta el 8 de agosto. Algo notable sucedió durante una sesión improvisada del domingo por la tarde en el club. Virgil invitó a su amigo de la Universidad Estatal, el cantante Johnny Mathis, de 19 años, a sentarse. Helen Noga, la incansable y enérgica copropietaria del club, quedó tan impresionada con Mathis que decidió convertirse en su gerente. En 1960, después de que Mathis obtuviera su primer sencillo "Wonderful, Wonderful", Virgil dijo, quizás injustamente: "Mathis ha prostituido su gran talento en el jazz para hacerlo comercialmente. Podría haber sido un gran cantante de jazz, pero está ganando mucho dinero como cantante pop, y no se puede argumentar con eso. Así es como juzgan el éxito.”

El Halcón Negro continuó trayendo artistas de la Costa Este como política. Así, tras el éxito de Chris Connor, el 23 de agosto llegó una nueva voz. Carmen McRae quien estuvo acompañada por el sexteto Virgil Gonsalves durante una semana, disfrutó de una gran acogida por parte de un público entusiasta. El club estaba lleno.

La estadía de Gonsalves en el Black Hawk duró seis meses, el período más largo de tiempo que un artista apareció en el club en su historia.

Charles "Chinky" Naditz, era un hombre de negocios local, conocido en la escena musical por ser quien inició la locura por los pequeños clubes de jazz en el Área de la Bahía, por ejemplo, cuando estaba en 952 Bush St en 1947. En septiembre de 1955, Naditz abrió un nuevo club llamado Jumptown, dedicado al rock and roll, pero solo unas semanas después cambió de opinión y decidió adoptar una política de jazz moderno. El 1 de noviembre, Jumptown comenzó con una reserva de una semana de una estrella de jazz como solista destacado con el Sexteto Virgil Gonsalves. Desde el 1 de noviembre de 1955, Dizzy Gillespie, que ya tocaba su —para algunos— todavía controvertida trompeta inclinada que se había convertido en su sello visual desde 1953, fue el primer solista de este tipo en visitar Jumptown. Dizzy y Virgil tuvieron una gran multitud pateando de alegría y emoción durante sus actuaciones.

Los siguientes nombres atraídos a Jumptown para compromisos de una semana en noviembre vinieron de Los Ángeles. El primero fue Dave Pell, seguido de Bud Shank y Jimmy Giuffre, quienes recientemente habían sido rechazados como "newclarinet star of '55" de Beat, y también Maynard Ferguson y Dexter Gordon. Todos tocaron con el Sexteto Gonsalves, que en pocos meses se había convertido en la comidilla de la ciudad y de alguna manera representaba un estilo de San Francisco, una respuesta híbrida al jazz que se había estado gestando en Los Ángeles y que ya había sido etiquetado como el estilo de la Costa Oeste. El propio Gonsalves era un gran admirador de Gerry Mulligan, Shorty Rogers y el sonido fresco que emanaba del sur de California.

También en noviembre, Gonsalves viajó a Los Ángeles para grabar, nuevamente con el ingeniero de sonido John Neal, un 12" para Liberty Records, pero esta vez lo hizo con su sexteto original, que a estas alturas se había mantenido estable desde la secundaria. Sus miembros, y compañeros de escuela de Virgil, eran Bob Badgley, trombón de válvulas; Dan Patiris, saxo tenor; Clyde Pound, piano (que también tocó con la big band de Rudy Salvini); Max Hartstein, bajo; y Gus Gustafson, batería. Los arreglos fueron proporcionados por Jerry Cournoyer y Bob Searle. Después de su primera sesión de grabación, el bajista Max Harstein cayó enfermo y tuvo que ser reemplazado por el excelente Ron Crotty, quien previamente tocó con Brubeck. En este álbum, el trabajo de Gonsalves sale con inventiva y fluidez, y logró demostrar sus ritmos inherentes como solista. La interacción entre él y Dan Patiris mantiene el nivel oscilante de este conjunto de las llamadas actuaciones al estilo Jazz de San Francisco.

El 10 de noviembre de 1955, la unidad de Gonsalves, la big band de Rudy Salvini y el tenorista Brew Moore, una leyenda entre la multitud de jazz local desde su llegada a San Francisco a principios de la década de 1950, actuaron en un concierto de jazz organizado por la Universidad Estatal de San Francisco.

El líder de la banda Rudy Salvini era otro músico infatigable del Área de la Bahía que había comenzado a tocar la trompeta cuando tenía ocho años y se interesó por el jazz en 1941 después de escuchar a la banda de Stan Kenton en el Oakland Sweet Ballroom. "Esa fue la banda más emocionante que he escuchado", dijo Rudy.

Originario de Oakland, donde nació el 22 de marzo de 1925, Rudy Salvini asistió a la Escuela Primaria Clawson y a la Escuela Secundaria Hoover. A los dieciocho años, durante su último año en Tech, formó su primera banda, una orquesta de 10 integrantes cuyos miembros incluían a John Marabuto y Johnny Coppola. Tocaban en cualquier lugar que podían, incluidos los bailes USO. "Muy pronto el sindicato supo quién era yo y dijo: 'Oye, ¿por qué no te unes a nosotros?'"recuerda Rudy. "Así que bajé a ver al agente comercial en Oakland y me uní ."Como la mayoría de los locales de AFM en ese momento, el Local 6 estaba segregado racialmente. El Local 669, el local negro, era una filial del Local 6. Cubría el mismo territorio que el Local 6, aunque a los músicos negros no se les permitía tocar al este de Van Ness. Los dos locales finalmente se fusionaron por orden judicial en 1960.”

Luego pasó a la Universidad Estatal de San Francisco, donde pertenecía al mismo cuerpo estudiantil que Virgil Gonsalves. En mayo de 1945 fue reclutado y destinado en Wiesbaden, Alemania, con la 761ª banda de la Fuerza Aérea del Ejército. Más tarde, por recomendación de amigos, Rudy se unió a la 314th Army Forces Band, la banda del mejor general, que contaba con los mejores músicos de toda Europa. Tocaron en la Ópera de Wiesbaden para la Red de Radio de la Fuerza Aérea del Ejército. Era una big band con una sección completa de cuerdas y cuatro cantantes, incluido un joven Tony Benedetto(más tarde Tony Bennett, por supuesto). Dos años más tarde, Rudy regresó a la Universidad Estatal de San Francisco y recibió su Licenciatura en Música y credenciales docentes en 1953. Después de su graduación, Salvini comenzó a dar clases sustitutas en las escuelas, instruyendo a alumnos privados, desempeñando trabajos ocasionales y tratando de volver a poner el jazz de big band en escena en Oakland.

En 1954, Rudy Salvini, el joven trompetista y maestro de escuela, finalmente organizó su banda de ensayo de 17 músicos, principalmente con graduados estatales de SF. Cada semana se reunían los sábados en una sala de San Francisco en 230 Jones Street para tocar ensayos largos y arduos pero estimulantes solo por el puro placer de la música. "La gente traía su música y la tocábamos", dijo Rudy, " Eso me hizo empezar. Durante dos años de ensayos justos", comentó Salvini, " hubo algunos momentos tristes, aunque no demasiados. También hubo algunos cambios de personal, pero el núcleo de la banda sigue siendo el mismo", dijo en marzo de 1956.

Era predominantemente una banda de jazz, aunque dedicó una parte considerable de su repertorio a números de tempo de baile en un intento de interesar a cualquier grupo de bailarines que existiera en el Área de la Bahía. The Salvini band era una banda joven derivada de Kenton-Basie que, sin embargo, era extremadamente original en sus arreglos, en particular de Jerry Coker, Jerry Mulvihill y Jerry Cournoyer.

El 14 de enero de 1956, la big band de Rudy Salvini hizo su primera aparición pública, junto con el sexteto de Virgil Gonsalves, en las sesiones de conciertos de baile de los sábados por la tarde para jóvenes en Oakland Sweet's Ballroom, organizadas por Pat Henry, el mejor disc jockey de jazz (en KROW) en el área de la Bahía. Atrajeron a 250 clientes para su primera cita. "Siempre estaré en deuda con Pat", dijo Salvini, recordando que Henry había ayudado a establecer el primer concierto de su banda en el Área de la Bahía. "Él realmente nos dio nuestro comienzo. Él se arriesgó por nosotros.”

En marzo, Pat Henry llevó su espectáculo a The Sands, otro salón de baile de Oakland, donde reanudó las sesiones nocturnas, pero esta vez como " Sunday at the Sands."Dado que los espectáculos de big band no estaban teniendo mucha suerte en ningún otro lugar del país, fue alentador que la exhibición de Henry del gran equipo de Salvini, junto con el sexteto de Virgil Gonsalves, fuera recibida con gran aprobación.

Mientras tanto, la notoriedad del sexteto se había extendido por todo el país con sus discos y artículos en publicaciones nacionales y también a través de músicos que habían podido escucharlos. Virgil comenzó a recibir solicitudes para tocar fuera del Área de la Bahía, y el 5 de mayo voló con su sexteto a la Universidad de Colorado por una noche, y también consiguió una reserva para ese verano en Lake Tahoe en Nevada.

El famoso saxofonista tenor veterano Vido Musso, tras años tocando en algunas de las mejores big bands (Benny Goodman, Harry James y Stan Kenton, entre otros), inició su andadura como líder. El 25 de mayo de 1956, abrió en el Avalon Ballroom de San Francisco con una banda de 10 integrantes programada para una serie de bailes de fin de semana. Virgil formó la banda para Vido, que incluía al sexteto Gonsalves más el altoista Jerry Dodgion y otros músicos locales.

Mientras tanto, la banda de Oakland de Rudy Salvini había recorrido un largo camino desde su debut a principios de ese año, no solo teniendo éxito musicalmente,sino atrayendo a casi 400 personas la noche del domingo 14 de octubre de 1956, durante su primera aparición esa temporada en el Sands Ballroom. Debido a la entusiasta respuesta del público, la banda pudo permanecer unida. Y aunque todavía estaba jugando solo compromisos casuales y sus miembros tenían que mantenerse con otros trabajos, estos eventos casuales eran cada vez más frecuentes.

Más tarde, en noviembre del 56, la big band de Salvini grabó cinco temas para el nuevo sello San Francisco Jazz Records, liderado por el ex disc jockey Alan Levitt. Pat Henry, quien produjo la sesión de grabación, explicó: "Alquilamos el Sands Ballroom en Oakland. Primero, es un gran salón, un viejo salón. Usamos el espacio más pequeño posible para obtener el efecto de sentarnos realmente dentro de la banda.Solo se usó un micrófono Telefunken para todas las lengüetas, trompetas y trombones. Se utilizó un sistema de micrófono Altec M-30 para el bajista y el pianista."Con esta grabación, la big band de Salvini finalmente tuvo la oportunidad de ser escuchada en todo el país. Junto con el cuarteto de Jerry Coker y la vocalista Ree Brunell, la banda apareció en "Intro to Jazz", el primer LP publicado por el sello; fue lanzado en febrero de 1957. También se había rumoreado en ese momento que el Sexteto de Virgil Gonsalves grabaría un LP para San Francisco Jazz Records, pero esto nunca sucedió porque Levitt murió repentinamente, y ese fue el final del sello discográfico.

El fin de semana del 18 de noviembre de 1956, en el Black Hawk, el Cuarteto de Calvin Jackson compartía el stand con el nuevo Sexteto de Virgil Gonsalves que incluía al baterista Bob Fuhlrodt y al bajista Jerry Good de Oakland, el tenor Lloyd Rice, el pianista John Baker y el trompetista Mike Downs, otro oaklander.

También en noviembre, Rudy Salvini dejó su orquesta por un tiempo y trajo un quinteto al Chi-Chi Club en 12th St. Clyde Pound tocaba el piano, generalmente con Virgil Gonsalves, Pete Dovino al clarinete tenor y voz, Dean Reilly al bajo y Forrest Elledge a la batería. Tocaron cuatro noches a la semana durante dos semanas.

En diciembre, el sexteto de Virgil volvió a reunirse durante tres fines de semana consecutivos en el Black Hawk con sesiones posteriores en el small Pond's club. Luego, a partir del 11 de enero de 1957, actuaron cuatro noches a la semana en el Teleférico Village en las calles California y Hyde. El personal del grupo incluía a Mike Downs( tp), Dan Patiris (ts), Clyde Pound( p); Jerry Goode (b) y Bob Fuhlrodt (d). El 26 de enero comenzaron una serie de conciertos los sábados por la tarde en el teatro New Fillmore.

En el Little Theatre de Berkeley, la noche del 29 de mayo, una audiencia cercana a la capacidad de más de 500 personas, la mayoría de ellos estudiantes de Berkeley High School, dio una entusiasta bienvenida a un concierto de 2 1/2 horas de la big band de Salvini con Virgil Gonsalves en la sección de saxo. El concierto fue increíble en varios aspectos. Fue el primero, al menos en muchos años, en el que un cuerpo estudiantil de secundaria patrocinó big band jazz. El público destacó por la gran atención que prestó a la música y por los cordiales aplausos con los que recompensó a los diversos excelentes solistas, así como a la banda en su conjunto.

El domingo 26 de mayo, se llevó a cabo el primer Festival Anual de Jazz de San Francisco en el Civic Auditorium, presentado por el promotor Irving Granz y encabezado por la banda de Salvini, junto con Louis Armstrong, Dave Brubeck, The Four Freshmen y Anita O'Day. El festival fue un evento de una noche y atrajo a una multitud de más de 3.000 personas. Según la prensa, la banda de Salvini tocaba bien junta y mostraba un buen sentido de la dinámica. La banda abrió con cinco selecciones difíciles, cuatro de las cuales eran originales de compositores de San Francisco, una de ellas dedicada al disc jockey Pat Henry llamada "Wail for Patrick", fue compuesta por Jerry Coker.

En junio de 1957, Gonsalves llevó su sexteto al Moana Surf club, en 467 Broadway— con Eddie Kahn reemplazando a Goode en el bajo. En cuanto a Rudy Salvini, terminó su serie de bailes en el Sands ballroom el 16 de junio con la idea de reanudarlos en otoño.

En julio, Gonsalves se mudó a Fack's en Market St. y lo reservó para un fin de semana, que se extendió a cuatro noches a la semana ya que el club funcionaba a buen ritmo. Con la llegada del otoño, el club redujo su compromiso a tres noches a la semana con el sexteto Gonsalves y el trío Cal Tjader.

El domingo 27 de octubre de 1957, la escena del jazz de Eastbay comenzó a despegar con la big band de Rudy Salvini haciendo su regreso de la temporada en el Sands Ballroom. Aunque algunos de los miembros individuales de la banda, incluidos el tenor Jerry Coker, el trompetista Allen Smith, el pianista John Marabuto, Jerry Dodgion y Virgil Gonsalves, eran conocidos por sus propios méritos y, a pesar del apoyo de los periódicos y del disc jockey Pat Henry de Oakland, aclamado a nivel nacional, tenían al menos 500 dólares en enchufes a la semana en KROW, la banda nunca despegó realmente, excepto en ocasiones.

En julio de 1957, Dave Glickman, copropietario de Jazz Workshop, abrió Jazz Showcase (anteriormente Downtown) como un club nocturno sin alcohol, que ofrecía conciertos de jazz en un entorno de cabaret europeo a precios populares para un público adolescente. Glickman era un abogado emprendedor que durante un tiempo dirigió la Vitrina de Jazz como pasatiempo, rompiendo precedentes con su innovador club nocturno y espectáculos de fin de semana. Sin embargo, solo unos meses después, el experimento fracasó. En febrero de 1958, el Jazz Showcase cerró sus puertas indefinidamente en el lado deficitario del libro mayor. El Cuarteto Bud Shank, The Mastersounds, el Quinteto Chico Hamilton, el Nuevo Tercer Rebaño de Woody Herman y el Quinteto Dick Mills-Brew Moore, fueron algunos de los nombres notables que se presentaron allí. El sexteto de Virgil Gonsalves también tocó allí el 3 de noviembre de 1957. El paso de The Jazz Showcase, el audaz experimento de Dave Glickman, dejó un gran vacío en la escena del jazz adolescente del Área de la Bahía y para C. H. Garrigues del San Francisco Examiner planteó una gran pregunta para los fanáticos serios del jazz. Garrigues en sus" Acordes y cambios "escribió:" Hay mucho buen jazz en los clubes de jazz habituales. Pero los jóvenes, ellos que deberían estar creciendo con esta parte natural de su herencia cultural, casi no tienen acceso al jazz serio, excepto por medio del disco fonográfico, ya sea en sus propias máquinas o en el programa nocturno KROW de Pat Henry.
"Rudy Salvini, quien durante mucho tiempo había sido un líder en el esfuerzo por llevar el jazz a las personas de su propia generación, creía que la esperanza estaba en las escuelas; Como alumno de SF State, Rudy había visto cómo el jazz se convertía en el modo de expresión en una universidad tras otra en el Área de la Bahía: San Francisco, San José, College of the Pacific y otros. Creía que si se podía llevar el jazz a las universidades, como lo había hecho Dave Brubeck, entre otros, se resolvería el problema de su futuro.”

El 16 de febrero de 1958 fue la última aparición semanal de la banda Salvini en las Arenas. No era ningún secreto que la banda no cubría los gastos. La música era maravillosa, pero la multitud no y sus patrocinadores ya no querían continuar con su apoyo. Fue un golpe triste para esta asociación de músicos del área de la Bahía que estaban tan dedicados al jazz de big band. Varios de ellos aprendieron su enseñanza viviente.

A pesar de este contratiempo, la big band de Rudy Salvini continuó dando conciertos casuales porque la calidad de la orquesta y el entusiasmo de sus integrantes y líder eran inmejorables. En marzo de 1958, el saxofonista barítono Curtis Lowe, un veterano de la banda de Lionel Hampton, reemplazó a Virgil Gonsalves en la big band de Salvini mientras iba a tocar con el grupo respaldando a Johnny Mathis en el Hotel Fairmont.

Para entonces, Virgil Gonsalves era quizás el músico de jazz más trabajador y ocupado del norte de California, pero su descanso no llegaría hasta la primavera de 1958, cuando su sexteto fue reservado para una presentación de dos semanas a partir del 13 de mayo en el Hollywood Jazz Cabaret, anteriormente ocupado por el famoso Jazz City. A fines de junio fueron contratados en el Black Hawk por otras dos semanas.

La formación de Gonsalves en ese momento incluía al pianista Arthur Fletcher (reemplazando a Merrill Hoover, otro residente de Oakland que fue contratado como acompañante de Anita O'Day), el trompetista Mike Downs, el bajista Terry Hilliard, el baterista Bobby Fuhlrodt de Oakland y el saxofonista tenor Dan Patiris, quien era de San Francisco.

En julio de 1958, el sexteto Gonsalves recibió muchos elogios mientras tocaba en Blue Mirror, el club de jazz más nuevo de San Francisco. C. H. Garrigues escribió en el San Francisco Examiner: "Uno de los cambios más felices para informar en la escena del jazz del área de la Bahía es la mejora que mostró el Sexteto Virgil Gonsalves en su reciente compromiso con el Black Hawk a fines de junio de 1958. Potencialmente, el grupo es mucho más complejo, mucho más capaz de hacer música seria importante, que cualquier cosa que haya salido de San Francisco.

"Como resultado de la mejora, el grupo de Virgil ha sido reservado en el Espejo Azul de Fillmore, ahora volviendo a una política de jazz de cuatro noches después de un lapso considerable. Antiguamente era uno de los mejores lugares de jazz de la zona.”

El propio Virgilio atribuyó la mejora a la persistencia casi obstinada con la que el grupo siguió ensayando. "Hombre", dijo, " no hemos trabajado mucho en los últimos 12 meses, pero seguro que practicamos mucho juntos, creo que está empezando a notarse.”

El sábado 9 de agosto de 1958, el Sexteto Gonsalves dio un concierto en el Centro Comunitario Booker T. Washington. Luego fue invitado al primer Festival de Jazz de Monterrey, organizado por Jimmy Lyons, el primer evento de jazz patrocinado por Civic celebrado en la costa del Pacífico. En la tarde del sábado 4 de octubre de 1958, y con Pat Henry como maestro de ceremonias, Virgil presentó su impresionante sexteto que fue un gran éxito, pero fue víctima de la superposición. Su actuación sinfónica de jazz all-star, programada para cerrar la tarde del 5 de octubre, tuvo que ser eliminada de la sobrecargada agenda. Estaba programado para tocar el Concierto de Ébano de Stravinsky, con Buddy DeFranco como solista.

La big band de Rudy Salvini continuó siendo aclamada por los críticos de jazz como una de las más emocionantes de la Cuenca del Pacífico. La maestría musical y la formación de Salvini fueron más evidentes en el Festival de Jazz de Monterrey, donde su equipo ofreció una actuación más emocionante que las otras grandes bandas de Harry James y Med Flory. Su banda tocó la Suite del Festival de Monterrey, escrita por el pianista John Marabuto. Virgil volvió a aparecer como presentador de la sección sax en la banda de lamentos de Salvini.

A principios de noviembre de 1958, el sexteto Virgil Gonsalves apareció en el gimnasio femenino del Humboldt Stale college, y el día 18 abrieron una presentación de dos semanas en el Taller de Jazz con una nueva sección rítmica que consistía en Merrill Hoover (p), Eddie Kahn (b) y Al Randall (d). A principios de diciembre, su exitosa actuación se extendió por dos semanas más durante las cuales acompañó a la cantante Dakota Staton en dos fechas. Como resultado del buen trabajo del sexteto, Dave Hubert, productor y propietario de Omegatape y Omega Records, propuso grabar un álbum estereofónico lo antes posible y Virgil aceptó.

En enero de 1959, Rudy Salvini se unió al distrito escolar primario Laguna Salada de Pacífica, como uno de los dos instructores de música del distrito y recién comenzaba su carrera docente. Rudy enseñó música de primaria a niños de 5to a 8vo grado. El nuevo trabajo docente no iba a significar que Salvini renunciara a su trabajo de big band jazz. El grupo continuó sus ensayos una vez a la semana y tenía un concierto de baile dominical mensual en Sands.

El sexteto de Virgil Gonsalves se había convertido en una de las referencias musicales en el mundo del jazz en el norte de California. Pero Virgil, siempre inquieto y entusiasta, también organizó una big band con el trompetista Jerry Cournoyer que estaba formada por tres trompetas y un fliscorno, dos trombones, una tuba, cinco saxofones y la sección rítmica. Se reunían semanalmente para ensayar los arreglos y composiciones que Cournoyer, Dan Patiris y el propio Gonsalves habían escrito para la nueva banda con el propósito de presentarse en el Concurso local de Bandas de Baile AFM.

El 15 de febrero, en el Sands Ballroom de Oakland, se llevó a cabo la Competencia AFM Dance Band, con las bandas de Rudy Castro, Buddy Hiles, Rudy Salvini, Steve Paul, Amando Paolini, Virgil Gonsalves, Jerry Cournoyer, DC Pinkston, EddieWalker y Johnny Ingram. Las orquestas dirigidas por los trompetistas, Eddie Walker y Rudy Salvini, ocuparon el primer y segundo lugar respectivamente.

El lunes 25 de mayo de 1959, Gonsalves, justo después de terminar un mes exitoso en el Mr. Smith club de San Francisco, grabó el LP para Omega. El título del álbum era "Jazz at Monterey de Virgil Gonsalves Big Band Plus Six". Una cara del disco consistía en cinco canciones de big band que incluían a varios miembros de su sexteto, como Downs y Patiris, así como a otros excelentes acompañantes, incluidos Leo Wright( el joven altoista que se unió a Gillespie), John Coppola, Jerry Cournoyer, Dickie Mills, Junior Mance y Benny Barth. El otro lado tenía cuatro temas del sexteto. El resultado de estas actuaciones fue una clara señal del desarrollo del jazz moderno en el Área de la Bahía. El excelente sonido de estas grabaciones fue obra de John Hall, ingeniero jefe de Omega Records.

El sexteto de Virgil luego se mudó al Cabana club para un compromiso de un mes. Anteriormente, el trompetista Mike Downs, de Virgil, se fue con Philly Joe Jones a Chicago y Filadelfia, por lo que Stan Foster entró para reemplazarlo. El joven baterista Dick Berk también tocó varios domingos con el Sexteto Gonsalves.

En enero de 1960, Hal Lederman y Peter Ekstein, un nuevo equipo de promoción de Hollywood, que operaba como Omega Enterprises, anunciaron sus " Dimensiones en el Jazz."Fue un fin de semana de jazz con Dave Brubeck, Dinah Washington y Three Sounds, con una presentación el viernes por la noche en el Berkeley Community Theatre y otra el sábado por la noche en el Templo Masónico de San Francisco. Además Virgil Gonsalves consiguió los bolos para los suplentes en ambos conciertos, siendo escuchado en el show de Berkeley con su big band y en San Francisco con su sexteto. Gracias al éxito, Lederman y Ekstein invitaron a la big band de Gonsalves a presentarse en el Festival de Jazz de Hollywood en junio.

En la noche del día de San Valentín, el 14 de febrero, la Rudy Salvini big band dio su tan esperado primer concierto de baile de la temporada en el Sands Ballroom. También era una atracción habitual en el quiosco de música de los lunes y martes por la noche en Castle Lucky XIII en San Leandro, donde Rudy encabezaba un Quinteto con la cantante Ree Brunell, quien se convertiría en su esposa en agosto.

La noche del viernes 4 de marzo de 1960, Lederman y Ekstein presentaron un nuevo concierto "Dimensions in Jazz" en el Auditorio Cívico de San Francisco. Encabezando el cartel estuvo el Quinteto de Miles Davis, y completando la atractiva alineación de la noche, estuvieron el Jazztet Farmer-Golson-Fuller, el Quinteto Paul Horn con Jimmy Witherspoon y, en el último minuto, Nina Simone se unió al evento. La big band de Virgil Gonsalves abrió el espectáculo el viernes por la noche para recibir elogios de los críticos de jazz.

Duke Ellington, Sarah Vaughan y el nuevo Sexteto de Virgil Gonsalves actuaron para deleite de la audiencia que llenó el Auditorio Cívicoel 16 de junio. Al día siguiente, Gonsalves y su big band, que incluía tres trompetas y un fliscorno, dos trombones, una tuba, cinco saxofones y una sección rítmica, aparecieron en el Festival de Jazz de Hollywood.

A fines de mayo, el trío Oscar Peterson tuvo que cancelar sus últimas tres noches en el Black Hawk cuando la madre de Oscar falleció inesperadamente. El sexteto de Gonsalves entró en el último minuto con Ray Brown en el bajo.

Después del verano, las bandas de talleres Rudy Salvini y Virgil Gonsalves-Jerry Cournoyer se detuvieron por completo.

En noviembre de 1960, el sexteto de Gonsalves, incluidos Stan Foster (tp), Dan Patiris( ts), Kenny Elmore (p), Carl Brown (b) y Lee Russell (d), fue retenido en Hungry cellar nitery de San Francisco en 599 Jackson, un bohemio club de playa del Norte que también jugó un papel en el ascenso de los comediantes Mort Sahl y Lenny Bruce.
En marzo de 1961, Virgil organizó un cuarteto que estuvo reservado durante ocho semanas de miércoles a sábado en the New Plush Room, un lugar para cenar y bailar en San Francisco ubicado en 946 Sutter St.Luego, a principios de abril, Virgil con su sexteto, que incluía a varios miembros nuevos, fue a Las Vegas para respaldar a la cantante Anita O'Day y en un compromiso posterior en Denver. En junio regresó a trabajar con su sexteto los domingos en Suite 14, un club de Oakland.

El 30 de octubre de 1961, Gonsalves armó una carpa para presentarse en "Jazz for Moderns", un concierto con un programa que iba desde el blues tradicional hasta la música moderna, con dos presentaciones en la Universidad de Berkeley en California.

En el verano de 1962, en un momento de poco trabajo, Virgil encontró un punto de apoyo en Nueva York en el nuevo "Thundering Herd" de Woody Herman que trabajaba en el Metropole como reemplazo del saxofonista barítono Frank Hittner. Mientras tanto, la Rudy Salvini big band continuó trabajando en citas de baile informales en el salón de baile del Hotel Fairmont, así como en algunos clubes.

En mayo de 1963, después de más de dos años alejado del Área de la Bahía, Virgil Gonsalves regresó al circuito de jazz cuando fue contratado para tocar los fines de semana en el Colony Club de Monterrey. Esta vez Virgil estaba al frente de un quinteto con el trompetista Webster Young; Jerry Coker (p); Terry Hilliard (b); y Kenny Shirlan (d). Más tarde trabajó con un cuarteto en Maida's en Bamboo Village, Salinas (regresando para Nochevieja) y en the Outrigger en Monterrey.

En octubre, mientras aún estaba en el Outrigger, Virgil presentó un nuevo sexteto para tocar de miércoles a domingo en un cartel que incluía al gran saxofonista alto Lee Konitz, que vivía en Carmel Valley. Su sexteto incluía al pianista Bob Dorough, el guitarrista Al Shackman de Nueva York, el bajista Boshko Vuko de Yugoslavia; el gran baterista de Nueva Orleans, Art Lewis, que entonces trabajaba en San Francisco, y la cantante Alicia Harby.

Después de un descanso de unos meses, Virgil Gonsalves regresó al circuito de clubes en mayo de 1964, liderando un cuarteto con él doblando saxo barítono y flauta y uniéndose a Don Alberts (p), Don Russo (b) y Art Lewis (d), tocando de miércoles a domingos en el Charles Van Damme en Sausalito.

De regreso con su sexteto, Gonsalves tocó en sesiones nocturnas de fin de semana en el Outrigger de Monterey en septiembre de 1964. Poco después apareció en un largo compromiso con el pianista Don Alberts en Bustles and Beaus en Powell Street, en el centro de San Francisco. En esta etapa, Gonsalves también dirigió un septeto que tocó en el Centro Cívico de la Ciudad el 25 de septiembre en el Festival anual de las Artes. La big band de Rudy Salvini también dio un concierto gratuito al día siguiente.

El 27 de octubre, el cuarteto de Gonsalves abrió en Music Cross Roads en Jack London Square. Para este compromiso, el bajista Norman McKay reemplazó a Don Russo. Según Russ Wilson, del Oakland Tribune: "La escena del jazz del Este de la bahía comenzó a ampliarse anoche y es inminente una mayor expansión. Virgil Gonsalves tiene uno de los mejores combos de jazz moderno del área de la Bahía. Está bien ensayado y presenta una buena cantidad de melodías originales del líder y pianista Don Alberts.”

El domingo 16 de mayo de 1965, Gonsalves tocó en un concierto benéfico de jazz organizado por Children's Home Society, titulado " Cápsula de la Historia del Jazz."Estuvo allí como miembro de la big band de John Coppola en el Auditorio College of Nôtre Dame en Belmont. La banda de Coppola incluía a Rudy Salvini, Dan Patiris, John Handy, Bill Perkins y John Marabuto. El conjunto imitó los estilos de las bandas bigname de los 40 años anteriores. Coppola era un trompetista popular con 20 años de experiencia profesional. Había estado con las bandas de Stan Kenton y Woody Herman, así como en los shows de Judy Garland, Nat King Cole y Danny Kaye, entre otras actividades. Nació en Geneva, Nueva York, ex residente de Oakland y estudiante de Technical High School. También vivió en San Francisco, donde apareció en muchos clubes nocturnos y espectáculos.

En marzo de 1966, Virgil volvió a tocar en la banda de Coppola en el Oakland Holiday Inn. Luego pasó un tiempo con la banda de Woody Herman y poco después abandonó la escena del jazz cuando se unió a la sección de vientos (barítono, soprano y flauta) de Electric Flag de Mike Bloomfield, una notable banda de blues-rock. Cuando su baterista Buddy Miles rompió con Mike después del Festival Pop de Monterrey de 1967, organizó una nueva banda de música estadounidense de Bandera Eléctrica, un grupo de nueve integrantes dirigido por el veterano bajista Harvey Brooke.

También en 1966, la Rudy Salvini Big Band tuvo el honor de ser la primera big band en tocar en el Stern Grove Festival apareciendo junto con el pianista Vince Guaraldi, el altoista John Handy y Turk Murphy.

Una nueva experiencia para Gonsalves fue escribir la partitura musical de "Sons and Daughters", una poderosa película de 1968 dirigida por el célebre fotógrafo de San Francisco Jerry Stroll. Esta película de bajo presupuesto fue la historia de la protesta de los jóvenes contra la participación de Estados Unidos en Vietnam. Jon Hendricks compuso y cantó la canción principal y una segunda canción de protesta sobre el gueto negro titulada " Fire In The City."El acompañamiento musical fue de Grateful Dead.

En octubre de 1968, Buddy Miles reunió a algunos de sus músicos favoritos, incluidos Virgil Gonsalves, Marcus Doubleday (tp), Herbie Rich (org & ts) y Terry Clements (ts) y fundó su propia banda: Buddy Miles Express. Completando el grupo de ocho miembros estaban Bill Rich (b), Jim McCarty (g) y Robert McPherson (ts). Virgil grabó con The Express para Mercury y continuó con la banda durante más de un año. También durante el otoño de 1968, Virgil tocó la flauta en sesiones improvisadas con Jimi Hendrix.

En el otoño de 1970, Virgil se unió a Bluesberry Jam, un grupo de rock-jazz de estrellas con músicos que anteriormente habían estado en bandas de renombre. Los otros miembros fueron Al Walton (voz y armónica), quien anteriormente era el cantante de Pacific Gas and Electric, Al Gallegos (ts y fl), quien había estado de gira con Ike y Tina Turner y tocó varios años con la orquesta de Pérez Prado, Ken Klimak (guitarrista principal de Mr. Stress), Gerald Olds (b) que había tocado con Tom Rush y los Greenbriar Boys, Brian Moffett (un destacado baterista de jazz de Chicago que había tocado en conciertos y clubes con Roland Kirk) y el joven trompetista húngaro Frank Szabo, quien más tarde se convirtió en un elemento fijo en las big bands de jazz de Los Ángeles de Louie Bellson, Count Basie, Frank Capp/Nat Pierce, Pat Longo, Don Menza, Bill Holman, Doc Severinsen, Charlie Shoemake, Stan Kenton 50th Celebration band, Tom Talbert, Roger Neumann, y Gerald Wilson, entre otros. La música de Bluesberry Jam fue descrita como " funk americano.”

A los 41 años, Virgil encontró un nuevo hogar durante un año cuando la banda de rock, blues y soul Pacific Gas & Electric Company cambió su nombre a PG&E.

En 1975 era el saxofonista barítono y coordinador de conjunto de Delta Wires, un grupo muy pesado en el estilo soul y funk Oakland de Tower of Power que también manejaba blues relajado y gruñidos ocasionales de jazz puro sobre su ritmo rockero. Delta Wires era un grupo de diez integrantes con dos trompetas, dos saxos y un par de teclados, además de bajo, guitarra, batería y arpista y líder Ernie Piñata.

Después de mediados de la década de 1970, Virgil Gonsalves continuó trabajando como autónomo, pero no se sabe mucho sobre sus actividades posteriores. Falleció a los 77 años en Salinas, California, el 20 de octubre de 2008.

Hasta su jubilación en 1985, Salvini enseñó música en escuelas de Pacifica, una carrera que amaba y de la que estaba orgulloso. También continuó trabajando con un Octeto en los 90 y principios de los 2000. Además de Salvini a la trompeta, la banda incluía en at various times, Bruce Wolff, Nael Van Valkenburgh o Van Hughes (tb), Art Dougherty (as), Howard Dudne, Tom Hart o Jim Grantham (ts), Chuck Peterson o Ted Thiele (bs), Michael Greensill o John Price (p), Dean Reilly o Frank Pasantino (b), y Tom Duckworth o Eric Thompson (d). Rudy también tocaba con su big band una vez al mes en The Boat House en San Francisco con lo que Rudy llamaba "los mejores gatos de la ciudad."En octubre de 1996, Rudy's Octet fue elegido para tocar en la exhibición de Duke Ellington que recorrió los Estados Unidos con el guitarrista Kenny Burrell. En sus últimos años Rudy ensayaba una vez al mes en el union con su banda y actuaba una vez al mes en el Alameda Elks Ballroom. Murió el 7 de junio de 2011.

Virgil Gonsalves y Rudy Salvini fueron dos fuerzas impulsoras muy importantes del jazz en el Área de la Bahía en los años 50. Con este CD recopilatorio, queremos rendir homenaje no solo a su talento como músicos y líderes de banda, sino también a su perseverancia y sus logros musicales poco recordados, una verdadera labor de amor por el jazz.

- Jordi Pujol (De las notas internas del FSRCD 1114)
https://www.freshsoundrecords.com/14290-virgil-gonsalves-albums