Review by Scott Yanow
One
of the best-respected bop bass players, Tommy Potter (1918-1988) was
well-know as a member of the classic Charlie Parker quintet during the
1947-1950 period. He played alongside soloists such as Miles Davis,
Kenny Dorham, J.J. Johnson, Bud Powell, Duke Jordan, Al Haig, Max Roach,
Fats Navarro, Stan Getz, and Count Basies group, among many others.
This
edition contains the only tracks Tommy Potter recorded as a leader.
They were originally issued on various EPs by the Swedish label
Metronome, and later reissued on a rare LP (Hard Funk) by the American
label East-West, a subsidiary of Atlantic Records.
Recorded in a
Stockholm studio in September 1956, during a Sweden twomonth tour by an
All-American Bop All-Stars, in addition to bassist Tommy Potter, the
remainder players of the sextet are Rolf Ericson on trumpet, Ake Persson
on trombone, Gunnar Hacke Bjorksten (alias Woody Birch) or Erik
Norstrom on tenor sax, Stig Gabrielsson on baritone sax, Freddie Redd on
piano, and Joe Harris on drums.
This CD also includes the only
eight titles recorded on the July 1956 concert that took place during
the same tour by trumpeter Ericson, baritone sax Lars Gullin, pianist
Redd, bassist Potter, and drummer Harris. The program four standards and
four originals, one in trio format, and another one featuring the bass
in every one of its solos.
https://www.freshsoundrecords.com/tommy-potter-albums/4859-hard-funk-in-sweden.html
///////
Uno
de los bajistas de bop más respetados, Tommy Potter (1918-1988) fue muy
conocido como miembro del quinteto clásico de Charlie Parker durante el
periodo 1947-1950. Tocó junto a solistas como Miles Davis, Kenny
Dorham, J.J. Johnson, Bud Powell, Duke Jordan, Al Haig, Max Roach, Fats
Navarro, Stan Getz y el grupo Count Basies, entre muchos otros.
Esta
edición contiene los únicos temas que Tommy Potter grabó como líder. Se
publicaron originalmente en varios EP por el sello sueco Metronome, y
más tarde se reeditaron en un raro LP (Hard Funk) por el sello
estadounidense East-West, filial de Atlantic Records.
Grabado en
un estudio de Estocolmo en septiembre de 1956, durante una gira sueca de
dos meses de All-American Bop All-Stars, además del bajista Tommy
Potter, el resto de músicos del sexteto son Rolf Ericson a la trompeta,
Ake Persson al trombón, Gunnar Hacke Bjorksten (alias Woody Birch) o
Erik Norstrom al saxo tenor, Stig Gabrielsson al saxo barítono, Freddie
Redd al piano y Joe Harris a la batería.
Este CD también incluye
los ocho únicos títulos grabados en el concierto de julio de 1956 que
tuvo lugar durante la misma gira por el trompetista Ericson, el saxo
barítono Lars Gullin, el pianista Redd, el bajista Potter y el batería
Harris. El programa cuatro standards y cuatro originales, uno en formato
trío, y otro protagonizado por el bajo en cada uno de sus solos.
https://www.freshsoundrecords.com/tommy-potter-albums/4859-hard-funk-in-sweden.html
www.freshsoundrecords.com ...
Review by AllMusic
The sound quality on this album of Parker's Dial mid-'40s Dial material lacks the precision and clarity of his later Verve sessions. Much of the original source material disappeared when Dial went out of business, and, from the remaining masters, a good deal has been lost in the subsequent transfer and re-issue. Still, barring some distortion and a kind of hollow, muffled quality, Parker is in superior form as an artist on these tracks. The mid-'40s seems to be the time Bird hit his stride, and these tracks serve as no subtle reminder that Parker was not only a great innovator, but an incredibly emotional and soulful player, a fact often overshadowed by his technical prowess.
These qualities are highlighted in the collection's ballads "Embracable You," "Out of Nowhere," and "Don't Blame Me," while breakneck bebop workouts are represented as well in "Moose the Mooche," "Bird's Nest" and the dizzying "Ornithology." Parker is joined by a young Miles Davis on many of these sessions, whose acerbic, forward-thinking style provides wonderful balance to Parker's fluid alto. While the sound quality may not be pristine, these are still fine performances; and of interest to Parker collectors searching for his harder-to-procure Dial sessions.https://www.allmusic.com/album/bird-symbols-mw0000192338
///////
Reseña de AllMusic
La calidad de sonido de este álbum de material Dial de Parker de mediados de los años 40 carece de la precisión y claridad de sus sesiones posteriores para Verve. Gran parte del material original desapareció cuando Dial quebró y, de los masters restantes, una buena parte se ha perdido en la posterior transferencia y reedición. Aun así, salvo algunas distorsiones y una especie de calidad hueca y apagada, Parker está en una forma superior como artista en estos temas. A mediados de los años 40, Bird parece haber alcanzado su punto álgido, y estos temas nos recuerdan que Parker no sólo era un gran innovador, sino también un intérprete increíblemente emotivo y conmovedor, un hecho a menudo eclipsado por su destreza técnica.
Estas cualidades se ponen de relieve en las baladas de la colección «Embracable You», «Out of Nowhere» y «Don't Blame Me», mientras que los vertiginosos ejercicios de bebop también están representados en «Moose the Mooche», «Bird's Nest» y la vertiginosa «Ornithology». En muchas de estas sesiones, Parker cuenta con la colaboración de un joven Miles Davis, cuyo estilo mordaz y progresista aporta un magnífico equilibrio al fluido contralto de Parker. Aunque la calidad del sonido no sea impecable, se trata de excelentes interpretaciones, de interés para los coleccionistas de Parker que busquen sus sesiones Dial, más difíciles de conseguir.https://www.allmusic.com/album/bird-symbols-mw0000192338
Review by Scott Yanow
Autumn in New York combines together four selections from a quintet session featuring altoist Sonny Stitt, trumpeter Howard McGhee, pianist Walter Bishop, bassist Tommy Potter, and drummer Kenny Clarke (three boppish blues and a Stitt feature on "Lover Man") with four selections showcasing Stitt with unknown accompaniment from a 1962 date at Birdland. The saxophonist recorded so many sessions that it is not necessary to acquire them all to get a good sampling of his playing, particularly since his style was virtually unchanged after the mid-'50s.
https://www.allmusic.com/album/autumn-in-new-york-mw0000315962
///////
Reseña de Scott Yanow
Autumn in New York combina cuatro selecciones de una sesión de quinteto con el contralto Sonny Stitt, el trompetista Howard McGhee, el pianista Walter Bishop, el bajista Tommy Potter y el baterista Kenny Clarke (tres blues y un tema de Stitt en "Lover Man") con cuatro selecciones de Stitt con acompañamiento desconocido de una fecha de 1962 en Birdland. El saxofonista grabó tantas sesiones que no es necesario adquirirlas todas para obtener una buena muestra de su forma de tocar, sobre todo teniendo en cuenta que su estilo prácticamente no cambió después de mediados de los cincuenta.
https://www.allmusic.com/album/autumn-in-new-york-mw0000315962
Review by Scott Yanow
A popular yet underrated tenor saxophonist, Jimmy Forrest is featured in several different settings on this 1998 CD reissue. Forrest matches wits with fellow tenors King Curtis and Oliver Nelson on "Soul Street" (his opening phrase is a classic), plays three standards (including an effective "Sonny Boy") with a combo that includes pianist Hugh Lawson and is featured on "I Wanna Blow, Blow, Blow" with a nonet also featuring trombonist Buster Cooper. The remainder of the CD has Forrest showcased on three numbers with an octet arranged by Oliver Nelson. These tracks are of lesser interest (particularly Henry Mancini's "Experiment in Terror") but still include some fine tenor playing. With this reissue, all of Forrest's work for the Prestige and New Jazz labels has been made available on CD.
https://www.allmusic.com/album/soul-street-mw0000040390
///////
Reseña de Scott Yanow
Jimmy Forrest, un saxofonista tenor popular pero subestimado, aparece en varios escenarios diferentes en esta reedición en CD de 1998. Forrest combina ingenio con sus compañeros tenores King Curtis y Oliver Nelson en "Soul Street" (su frase de apertura es un clásico), toca tres estándares (incluido un efectivo "Sonny Boy") con un combo que incluye al pianista Hugh Lawson y aparece en "I Wanna Blow, Blow, Blow" con un noneto que también presenta al trombonista Buster Cooper. El resto del CD tiene a Forrest presentado en tres números con un octeto arreglado por Oliver Nelson. Estas pistas son de menor interés (particularmente "Experiment in Terror" de Henry Mancini) pero aún incluyen una excelente interpretación de tenor. Con esta reedición, todo el trabajo de Forrest para los sellos Prestige y New Jazz está disponible en CD.
https://www.allmusic.com/album/soul-street-mw0000040390
Biography by Scott Yanow
One of a handful of musicians who can be said to have permanently changed jazz, Charlie Parker was arguably the greatest saxophonist of all time. He could play remarkably fast lines that, if slowed down to half speed, would reveal that every note made sense. "Bird," along with his contemporaries Dizzy Gillespie and Bud Powell, is considered a founder of bebop; in reality he was an intuitive player who simply was expressing himself. Rather than basing his improvisations closely on the melody as was done in swing, he was a master of chordal improvising, creating new melodies that were based on the structure of a song. In fact, Bird wrote several future standards (such as "Anthropology," "Ornithology," "Scrapple from the Apple," and "Ko Ko," along with such blues numbers as "Now's the Time" and "Parker's Mood") that "borrowed" and modernized the chord structures of older tunes. Parker's remarkable technique, fairly original sound, and ability to come up with harmonically advanced phrases that could be both logical and whimsical were highly influential. By 1950, it was impossible to play "modern jazz" with credibility without closely studying Charlie Parker.
Born in Kansas City, KS, Charlie Parker grew up in Kansas City, MO. He first played baritone horn before switching to alto. Parker was so enamored of the rich Kansas City music scene that he dropped out of school when he was 14, even though his musicianship at that point was questionable (with his ideas coming out faster than his fingers could play them). After a few humiliations at jam sessions, Bird worked hard woodshedding over one summer, building up his technique and mastery of the fundamentals. By 1937, when he first joined Jay McShann's Orchestra, he was already a long way toward becoming a major player.
Charlie Parker, who was early on influenced by Lester Young and the sound of Buster Smith, visited New York for the first time in 1939, working as a dishwasher at one point so he could hear Art Tatum play on a nightly basis. He made his recording debut with Jay McShann in 1940, creating remarkable solos with a small group from McShann's orchestra on "Oh, Lady Be Good" and "Honeysuckle Rose." When the McShann big band arrived in New York in 1941, Parker had short solos on a few of their studio blues records, and his broadcasts with the orchestra greatly impressed (and sometimes scared) other musicians who had never heard his ideas before. Parker, who had met and jammed with Dizzy Gillespie for the first time in 1940, had a short stint with Noble Sissle's band in 1942, played tenor with Earl Hines' sadly unrecorded bop band of 1943, and spent a few months in 1944 with Billy Eckstine's orchestra, leaving before that group made their first records. Gillespie was also in the Hines and Eckstine big bands, and the duo became a team starting in late 1944.
Although Charlie Parker recorded with Tiny Grimes' combo in 1944, it was his collaborations with Dizzy Gillespie in 1945 that startled the jazz world. To hear the two virtuosos play rapid unisons on such new songs as "Groovin' High," "Dizzy Atmosphere," "Shaw 'Nuff," "Salt Peanuts," and "Hot House," and then launch into fiery and unpredictable solos could be an upsetting experience for listeners much more familiar with Glenn Miller and Benny Goodman. Although the new music was evolutionary rather than revolutionary, the recording strike of 1943-1944 resulted in bebop arriving fully formed on records, seemingly out of nowhere.
Unfortunately, Charlie Parker was a heroin addict ever since he was a teenager, and some other musicians who idolized Bird foolishly took up drugs in the hope that it would elevate their playing to his level. When Gillespie and Parker (known as "Diz and Bird") traveled to Los Angeles and were met with a mixture of hostility and indifference (except by younger musicians who listened closely), they decided to return to New York. Impulsively, Parker cashed in his ticket, ended up staying in L.A., and, after some recordings and performances (including a classic version of "Oh, Lady Be Good" with Jazz at the Philharmonic), the lack of drugs (which he combated by drinking an excess of liquor) resulted in a mental breakdown and six months of confinement at the Camarillo State Hospital. Released in January 1947, Parker soon headed back to New York and engaged in some of the most rewarding playing of his career, leading a quintet that included Miles Davis, Duke Jordan, Tommy Potter, and Max Roach. Parker, who recorded simultaneously for the Savoy and Dial labels, was in peak form during the 1947-1951 period, visiting Europe in 1949 and 1950, and realizing a lifelong dream to record with strings starting in 1949 when he switched to Norman Granz's Verve label.
But Charlie Parker, due to his drug addiction and chance-taking personality, enjoyed playing with fire too much. In 1951, his cabaret license was revoked in New York (making it difficult for him to play in clubs) and he became increasingly unreliable. Although he could still play at his best when he was inspired (such as at the 1953 Massey Hall concert with Gillespie), Bird was heading downhill. In 1954, he twice attempted suicide before spending time in Bellevue. His health, shaken by a very full if brief life of excesses, gradually declined, and when he died in March 1955 at the age of 34, he could have passed for 64.
Charlie Parker, who was a legendary figure during his lifetime, has if anything grown in stature since his death. Virtually all of his studio recordings are available on CD along with a countless number of radio broadcasts and club appearances. Clint Eastwood put together a well-intentioned if simplified movie about aspects of his life (Bird). Parker's influence, after the rise of John Coltrane, has become more indirect than direct, but jazz would sound a great deal different if Charlie Parker had not existed. The phrase "Bird Lives" (which was scrawled as graffiti after his death) is still very true.
https://www.allmusic.com/artist/charlie-parker-mn0000211758#biography
///////
Biografía de Scott Yanow
Charlie Parker, uno de los pocos músicos de los que se puede decir que cambió permanentemente el jazz, fue posiblemente el mejor saxofonista de todos los tiempos. Podía tocar líneas notablemente rápidas que, si se reducían a la mitad de velocidad, revelarían que cada nota tenía sentido. "Bird", junto con sus contemporáneos Dizzy Gillespie y Bud Powell, es considerado uno de los fundadores del bebop; en realidad era un jugador intuitivo que simplemente se estaba expresando. En lugar de basar sus improvisaciones estrechamente en la melodía como se hacía en el swing, era un maestro de la improvisación de acordes, creando nuevas melodías que se basaban en la estructura de una canción. De hecho, Bird escribió varios estándares futuros (como "Anthropology", "Ornithology", "Scrapple from the Apple" y "Ko Ko", junto con números de blues como "Now s the Time" y "Parker's Mood") que "tomaron prestado" y modernizaron las estructuras de acordes de melodías más antiguas. La notable técnica de Parker, su sonido bastante original y su capacidad para crear frases armónicamente avanzadas que pudieran ser tanto lógicas como caprichosas fueron muy influyentes. Para 1950, era imposible tocar "jazz moderno" con credibilidad sin estudiar de cerca a Charlie Parker.
Nacido en Kansas City, Kansas, Charlie Parker creció en Kansas City, Missouri. Primero tocó el cuerno de barítono antes de cambiarse al alto. Parker estaba tan enamorado de la rica escena musical de Kansas City que abandonó la escuela cuando tenía 14 años, a pesar de que su maestría musical en ese momento era cuestionable (con sus ideas surgiendo más rápido de lo que sus dedos podían tocarlas). Después de algunas humillaciones en sesiones improvisadas, Bird trabajó duro como leñador durante un verano, desarrollando su técnica y dominio de los fundamentos. Para 1937, cuando se unió por primera vez a la Orquesta de Jay McShann, ya estaba muy lejos de convertirse en un actor importante.
Charlie Parker, quien fue influenciado desde el principio por Lester Young y el sonido de Buster Smith, visitó Nueva York por primera vez en 1939, trabajando como lavaplatos en un momento dado para poder escuchar tocar a Art Tatum todas las noches. Hizo su debut discográfico con Jay McShann en 1940, creando solos notables con un pequeño grupo de la orquesta de McShann en "Oh, Lady Be Good" y "Honeysuckle Rose"."Cuando la McShann big band llegó a Nueva York en 1941, Parker tenía solos cortos en algunos de sus discos de blues de estudio, y sus transmisiones con la orquesta impresionaron mucho (y a veces asustaron) a otros músicos que nunca antes habían escuchado sus ideas. Parker, que había conocido y tocado con Dizzy Gillespie por primera vez en 1940, tuvo un breve período con la banda de Noble Sissle en 1942, tocó tenor con la bop band de Earl Hines, lamentablemente sin grabar, de 1943, y pasó unos meses en 1944 con la orquesta de Billy Eckstine, abandonando antes de que ese grupo hiciera sus primeros discos. Gillespie también estuvo en las big bands de Hines y Eckstine, y el dúo se convirtió en un equipo a partir de finales de 1944.
Aunque Charlie Parker grabó con el combo de Tiny Grimes en 1944, fueron sus colaboraciones con Dizzy Gillespie en 1945 las que sorprendieron al mundo del jazz. Escuchar a los dos virtuosos tocar rápidos unísonos en canciones nuevas como "Groovin ' High", "Dizzy Atmosphere", "Shaw ' Nuff"," Salt Peanuts " y "Hot House", y luego lanzarse a solos ardientes e impredecibles podría ser una experiencia perturbadora para los oyentes mucho más familiarizados con Glenn Miller y Benny Goodman. Aunque la nueva música fue evolutiva en lugar de revolucionaria, la huelga discográfica de 1943-1944 resultó en que bebop llegara completamente formado en discos, aparentemente de la nada.
Desafortunadamente, Charlie Parker era un adicto a la heroína desde que era un adolescente, y algunos otros músicos que idolatraban a Bird tontamente tomaron drogas con la esperanza de que elevara su forma de tocar a su nivel. Cuando Gillespie y Parker (conocidos como "Diz y Bird") viajaron a Los Ángeles y se encontraron con una mezcla de hostilidad e indiferencia (excepto por músicos más jóvenes que escuchaban atentamente), decidieron regresar a Nueva York. Impulsivamente, Parker cobró su boleto, terminó quedándose en Los Ángeles y, después de algunas grabaciones y presentaciones (incluida una versión clásica de "Oh, Lady Be Good" con Jazz en la Filarmónica), la falta de drogas (que combatió bebiendo un exceso de licor) resultó en un colapso mental y seis meses de confinamiento en el Hospital Estatal de Camarillo. Lanzado en enero de 1947, Parker pronto regresó a Nueva York y participó en algunas de las interpretaciones más gratificantes de su carrera, liderando un quinteto que incluía a Miles Davis, Duke Jordan, Tommy Potter y Max Roach. Parker, que grabó simultáneamente para los sellos Savoy y Dial, estuvo en plena forma durante el período 1947-1951, visitó Europa en 1949 y 1950 y realizó el sueño de toda su vida de grabar con cuerdas a partir de 1949 cuando se cambió al sello Verve de Norman Granz.
Pero Charlie Parker, debido a su adicción a las drogas y su personalidad arriesgada, disfrutaba demasiado jugando con fuego. En 1951, su licencia de cabaret fue revocada en Nueva York (lo que le dificultaba tocar en clubes) y se volvió cada vez menos confiable. Aunque todavía podía tocar al máximo cuando estaba inspirado (como en el concierto de Massey Hall de 1953 con Gillespie), Bird se dirigía cuesta abajo. En 1954, intentó suicidarse dos veces antes de pasar un tiempo en Bellevue. Su salud, sacudida por una vida muy plena, aunque breve, de excesos, declinó gradualmente, y cuando murió en marzo de 1955 a la edad de 34 años, podría haber pasado por 64.
Charlie Parker, quien fue una figura legendaria durante su vida, ha crecido en estatura desde su muerte. Prácticamente todas sus grabaciones de estudio están disponibles en CD junto con un sinnúmero de transmisiones de radio y apariciones en clubes. Clint Eastwood armó una película bien intencionada, aunque simplificada, sobre aspectos de su vida (Bird). La influencia de Parker, tras el ascenso de John Coltrane, se ha vuelto más indirecta que directa, pero el jazz sonaría muy diferente si Charlie Parker no hubiera existido. La frase "Bird Lives" (que fue garabateada como graffiti después de su muerte) sigue siendo muy cierta.
https://www.allmusic.com/artist/charlie-parker-mn0000211758#biography
Biography:
A fine all-round tenor player, Jimmy Forrest is best-known for recording "Night Train," a song that he "borrowed" from the last part of Duke Ellington's "Happy Go Lucky Local." While in high school in St. Louis, Forrest worked with pianist Eddie Johnson, the legendary Fate Marable, and the Jeter-Pillars Orchestra. In 1938, he went on the road with Don Albert and then was with Jay McShann's Orchestra (1940-1942). In New York, Forrest played with Andy Kirk (1942-1948) and Duke Ellington (1949) before returning to St. Louis. After recording "Night Train," Forrest became a popular attraction and recorded a series of jazz-oriented R&B singles. Among his most important later associations were with Harry "Sweets" Edison (1958-1963), Count Basie's Orchestra (1972-1977), and Al Grey, with whom he co-led a quintet until his death. Forrest recorded for United (reissued by Delmark), Prestige/New Jazz (1960-1962), and Palo Alto (1978).
by Scott Yanow
Jo Jones shifted the timekeeping role of the drums from the bass drum to the hi-hat cymbal, greatly influencing all swing and bop drummers. Buddy Rich and Louie Bellson were just two who learned from his light but forceful playing, as Jones swung the Count Basie Orchestra with just the right accents and sounds. After growing up in Alabama, Jones worked as a drummer and tap-dancer with carnival shows. He joined Walter Page's Blue Devils in Oklahoma City in the late '20s. After a period with Lloyd Hunter's band in Nebraska, Jones moved to Kansas City in 1933, joining Count Basie's band the following year. He went with Basie to New York in 1936 and with Count, Freddie Green and Walter Page he formed one of the great rhythm sections. Jones was with the Basie band (other than 1944-46 when he was in the military) until 1948 and in later years he participated in many reunions with Basie alumni. He was on some Jazz at the Philharmonic tours and recorded in the 1950s with Illinois Jacquet, Billie Holiday, Teddy Wilson, Lester Young, Art Tatum and Duke Ellington among others; Jones appeared at the 1957 Newport Jazz Festival with both Basie and the Coleman Hawkins-Roy Eldridge Sextet. Jo Jones led sessions for Vanguard (1955 and 1959) and Everest (1959-60), a date for Jazz Odyssey on which he reminisced and played drum solos (1970) and mid-'70s sessions for Pablo and Denon. In later years he was known as "Papa" Jo Jones and thought of as a wise if brutally frank elder statesman - Scott Yanow -All MUsic Guide
///////
Jo Jones desplazó la función cronométrica de la batería del bombo al platillo hi-hat, influyendo enormemente en todos los bateristas de swing y bop. Buddy Rich y Louie Bellson fueron sólo dos de los que aprendieron de su forma de tocar, ligera pero contundente, mientras Jones hacía vibrar a la orquesta de Count Basie con los acentos y sonidos justos. Tras crecer en Alabama, Jones trabajó como batería y bailarín de claqué en espectáculos de carnaval. Se unió a los Blue Devils de Walter Page en Oklahoma City a finales de los años veinte. Tras un periodo con la banda de Lloyd Hunter en Nebraska, Jones se trasladó a Kansas City en 1933, uniéndose a la banda de Count Basie al año siguiente. Se fue con Basie a Nueva York en 1936 y con Count, Freddie Green y Walter Page formó una de las grandes secciones rítmicas. Jones estuvo con la banda de Basie (aparte de 1944-46, cuando estuvo en el ejército) hasta 1948 y en años posteriores participó en muchas reuniones con antiguos alumnos de Basie. Participó en algunas giras de Jazz at the Philharmonic y grabó en la década de 1950 con Illinois Jacquet, Billie Holiday, Teddy Wilson, Lester Young, Art Tatum y Duke Ellington, entre otros; Jones apareció en el Festival de Jazz de Newport de 1957 tanto con Basie como con el sexteto Coleman Hawkins-Roy Eldridge. Jo Jones dirigió sesiones para Vanguard (1955 y 1959) y Everest (1959-60), una cita para Jazz Odyssey en la que recordó y tocó solos de batería (1970) y sesiones de mediados de los 70 para Pablo y Denon. En sus últimos años se le conocía como "Papa" Jo Jones y se le consideraba un sabio aunque brutalmente franco anciano - Scott Yanow -All MUsic Guide