egroj world: Tommy Potter
Showing posts with label Tommy Potter. Show all posts
Showing posts with label Tommy Potter. Show all posts

Saturday, February 22, 2025

Willis Jackson • Legends of Acid Jazz

 



Review by Scott Yanow
Willis "Gator" Jackson's initial reputation was made as a honking and screaming tenor saxophonist with Cootie Williams' late-'40s orchestra and on his own R&B-ish recordings. By 1959, Jackson had de-emphasized some of his more extroverted sounds (although they occasionally popped up) and had reemerged as a solid swinger influenced by Gene Ammons and (on ballads) Ben Webster. This CD reissue from 1998 brings back in full two of Jackson's 1959-60 LPs: Blue Gator and Cookin' Sherry. Some of the music (which often falls into the soul-jazz genre) is reminiscent of the funky groove music that would become popular in the late '60s. Jackson sounds fine and is joined throughout by guitarist Bill Jennings, organist Jack McDuff, one of three bassists, one of two drummers, and sometimes Buck Clarke on conga. The accessible music alternates between warm ballads and jump tunes.

///////

Reseña de Scott Yanow
La reputación inicial de Willis "Gator" Jackson se forjó como saxofonista tenor que tocaba la bocina y gritaba con la orquesta de Cootie Williams a finales de los 40 y en sus propias grabaciones de R&B. Para 1959, Jackson había dejado de hacer hincapié en algunos de sus sonidos más extrovertidos (aunque ocasionalmente aparecían) y había resurgido como un sólido swinger influenciado por Gene Ammons y (en las baladas) Ben Webster. Esta reedición del CD de 1998 trae de vuelta dos de los LPs de Jackson de 1959-60: Blue Gator y Cookin' Sherry. Parte de la música (que a menudo cae en el género del soul-jazz) recuerda a la música funky groove que se haría popular a finales de los 60. Jackson suena bien y se le une en todo momento el guitarrista Bill Jennings, el organista Jack McDuff, uno de los tres bajistas, uno de los dos bateristas, y a veces Buck Clarke en la conga. La música accesible alterna entre baladas cálidas y melodías de salto.
 
 
 

Saturday, January 25, 2025

Tommy Potter • Hard Funk In Sweden [recorded 1956]

 

 



One of the best-respected bop bass players, Tommy Potter (1918-1988) was well-know as a member of the classic Charlie Parker quintet during the 1947-1950 period. He played alongside soloists such as Miles Davis, Kenny Dorham, J.J. Johnson, Bud Powell, Duke Jordan, Al Haig, Max Roach, Fats Navarro, Stan Getz, and Count Basies group, among many others.

This edition contains the only tracks Tommy Potter recorded as a leader. They were originally issued on various EPs by the Swedish label Metronome, and later reissued on a rare LP (Hard Funk) by the American label East-West, a subsidiary of Atlantic Records.

Recorded in a Stockholm studio in September 1956, during a Sweden twomonth tour by an All-American Bop All-Stars, in addition to bassist Tommy Potter, the remainder players of the sextet are Rolf Ericson on trumpet, Ake Persson on trombone, Gunnar Hacke Bjorksten (alias Woody Birch) or Erik Norstrom on tenor sax, Stig Gabrielsson on baritone sax, Freddie Redd on piano, and Joe Harris on drums.

This CD also includes the only eight titles recorded on the July 1956 concert that took place during the same tour by trumpeter Ericson, baritone sax Lars Gullin, pianist Redd, bassist Potter, and drummer Harris. The program four standards and four originals, one in trio format, and another one featuring the bass in every one of its solos.
https://www.freshsoundrecords.com/tommy-potter-albums/4859-hard-funk-in-sweden.html

///////


Uno de los bajistas de bop más respetados, Tommy Potter (1918-1988) fue muy conocido como miembro del quinteto clásico de Charlie Parker durante el periodo 1947-1950. Tocó junto a solistas como Miles Davis, Kenny Dorham, J.J. Johnson, Bud Powell, Duke Jordan, Al Haig, Max Roach, Fats Navarro, Stan Getz y el grupo Count Basies, entre muchos otros.

Esta edición contiene los únicos temas que Tommy Potter grabó como líder. Se publicaron originalmente en varios EP por el sello sueco Metronome, y más tarde se reeditaron en un raro LP (Hard Funk) por el sello estadounidense East-West, filial de Atlantic Records.

Grabado en un estudio de Estocolmo en septiembre de 1956, durante una gira sueca de dos meses de All-American Bop All-Stars, además del bajista Tommy Potter, el resto de músicos del sexteto son Rolf Ericson a la trompeta, Ake Persson al trombón, Gunnar Hacke Bjorksten (alias Woody Birch) o Erik Norstrom al saxo tenor, Stig Gabrielsson al saxo barítono, Freddie Redd al piano y Joe Harris a la batería.

Este CD también incluye los ocho únicos títulos grabados en el concierto de julio de 1956 que tuvo lugar durante la misma gira por el trompetista Ericson, el saxo barítono Lars Gullin, el pianista Redd, el bajista Potter y el batería Harris. El programa cuatro standards y cuatro originales, uno en formato trío, y otro protagonizado por el bajo en cada uno de sus solos.
https://www.freshsoundrecords.com/tommy-potter-albums/4859-hard-funk-in-sweden.html


www.freshsoundrecords.com ...


Saturday, September 14, 2024

Charlie Parker • Bird Symbols

 


Review by AllMusic
The sound quality on this album of Parker's Dial mid-'40s Dial material lacks the precision and clarity of his later Verve sessions. Much of the original source material disappeared when Dial went out of business, and, from the remaining masters, a good deal has been lost in the subsequent transfer and re-issue. Still, barring some distortion and a kind of hollow, muffled quality, Parker is in superior form as an artist on these tracks. The mid-'40s seems to be the time Bird hit his stride, and these tracks serve as no subtle reminder that Parker was not only a great innovator, but an incredibly emotional and soulful player, a fact often overshadowed by his technical prowess.

These qualities are highlighted in the collection's ballads "Embracable You," "Out of Nowhere," and "Don't Blame Me," while breakneck bebop workouts are represented as well in "Moose the Mooche," "Bird's Nest" and the dizzying "Ornithology." Parker is joined by a young Miles Davis on many of these sessions, whose acerbic, forward-thinking style provides wonderful balance to Parker's fluid alto. While the sound quality may not be pristine, these are still fine performances; and of interest to Parker collectors searching for his harder-to-procure Dial sessions.https://www.allmusic.com/album/bird-symbols-mw0000192338

///////

Reseña de AllMusic
La calidad de sonido de este álbum de material Dial de Parker de mediados de los años 40 carece de la precisión y claridad de sus sesiones posteriores para Verve. Gran parte del material original desapareció cuando Dial quebró y, de los masters restantes, una buena parte se ha perdido en la posterior transferencia y reedición. Aun así, salvo algunas distorsiones y una especie de calidad hueca y apagada, Parker está en una forma superior como artista en estos temas. A mediados de los años 40, Bird parece haber alcanzado su punto álgido, y estos temas nos recuerdan que Parker no sólo era un gran innovador, sino también un intérprete increíblemente emotivo y conmovedor, un hecho a menudo eclipsado por su destreza técnica.

Estas cualidades se ponen de relieve en las baladas de la colección «Embracable You», «Out of Nowhere» y «Don't Blame Me», mientras que los vertiginosos ejercicios de bebop también están representados en «Moose the Mooche», «Bird's Nest» y la vertiginosa «Ornithology». En muchas de estas sesiones, Parker cuenta con la colaboración de un joven Miles Davis, cuyo estilo mordaz y progresista aporta un magnífico equilibrio al fluido contralto de Parker. Aunque la calidad del sonido no sea impecable, se trata de excelentes interpretaciones, de interés para los coleccionistas de Parker que busquen sus sesiones Dial, más difíciles de conseguir.https://www.allmusic.com/album/bird-symbols-mw0000192338


Wednesday, September 11, 2024

Willis Jackson • Please Mr. Jackson



 Biography
An exciting tenor saxophonist whose honking and squeals (although influenced by Illinois Jacquet) were quite distinctive, Willis Jackson was also a strong improviser who sounded perfectly at home with organ groups. He played locally in Florida early on, until joining Cootie Williams (on and off during 1948-1955). His two-sided honking feature "Gator Tail" with "Cootie" (which earned Williams a lifelong nickname) was a hit in 1948, and he started recording as a leader in 1950. Jackson had a romantic and creative partnership with singer Ruth Brown for eight years, and often appeared on her recordings during this era. His extensive series of Prestige recordings (1959-1964) made him a big attraction on the organ circuit. Although generally overlooked by critics, Willis Jackson continued working steadily in the 1970s and '80s. In 1977, he recorded one of the finest albums of his career for Muse, Bar Wars.
Jackson died in New York City one week after heart surgery, in October 1987, at the age of 55.

///////

Biografía
Un excitante saxofonista tenor cuyos bocinazos y chillidos (aunque influenciado por Illinois Jacquet) eran bastante distintivos, Willis Jackson era también un fuerte improvisador que sonaba perfectamente en casa con los grupos de órgano. Tocó localmente en Florida desde el principio, hasta que se unió a Cootie Williams (de vez en cuando durante 1948-1955). Su característica de tocar la bocina por los dos lados "Gator Tail" con "Cootie" (lo que le valió a Williams un apodo de por vida) fue un éxito en 1948, y comenzó a grabar como líder en 1950. Jackson tuvo una relación romántica y creativa con la cantante Ruth Brown durante ocho años, y a menudo apareció en sus grabaciones durante esta época. Su extensa serie de grabaciones de Prestige (1959-1964) lo convirtió en una gran atracción en el circuito de los órganos. Aunque generalmente pasado por alto por los críticos, Willis Jackson continuó trabajando firmemente en los años 70 y 80. En 1977, grabó uno de los mejores álbumes de su carrera para Muse, Bar Wars.
Jackson murió en la ciudad de Nueva York una semana después de una operación de corazón, en octubre de 1987, a la edad de 55 años.


Thursday, July 4, 2024

Sonny Stitt • Autumn In New York

 


Review by Scott Yanow
Autumn in New York combines together four selections from a quintet session featuring altoist Sonny Stitt, trumpeter Howard McGhee, pianist Walter Bishop, bassist Tommy Potter, and drummer Kenny Clarke (three boppish blues and a Stitt feature on "Lover Man") with four selections showcasing Stitt with unknown accompaniment from a 1962 date at Birdland. The saxophonist recorded so many sessions that it is not necessary to acquire them all to get a good sampling of his playing, particularly since his style was virtually unchanged after the mid-'50s.
https://www.allmusic.com/album/autumn-in-new-york-mw0000315962

///////

Reseña de Scott Yanow
Autumn in New York combina cuatro selecciones de una sesión de quinteto con el contralto Sonny Stitt, el trompetista Howard McGhee, el pianista Walter Bishop, el bajista Tommy Potter y el baterista Kenny Clarke (tres blues y un tema de Stitt en "Lover Man") con cuatro selecciones de Stitt con acompañamiento desconocido de una fecha de 1962 en Birdland. El saxofonista grabó tantas sesiones que no es necesario adquirirlas todas para obtener una buena muestra de su forma de tocar, sobre todo teniendo en cuenta que su estilo prácticamente no cambió después de mediados de los cincuenta.
https://www.allmusic.com/album/autumn-in-new-york-mw0000315962


www.sonnystitt.com ...


Thursday, May 30, 2024

Bud Powell • The Best Of Bud Powell



Bud Powell is generally considered to be the most important pianist in the history of jazz. Noted jazz writer and critic Gary Giddins, in Visions of Jazz, goes even further, saying that “Powell will be recognized as one of the most formidable creators of piano music in any time or idiom.”

His first recordings were made in 1944, when he was a 20 year old pianist in the Cootie Williams Band, and his last recordings were made in 1964 when he returned from several years in Europe to play at Birdland.

Between those dates Bud Powell played with the greatest jazz musicians of his generation including Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Sonny Rollins, Dexter Gordon, Charlie Mingus and Max Roach. The recordings he made for the forerunners of the Verve label and for Blue Note, as well as many lesser known labels, are among the greatest jazz recordings of all time.

Not as much of a showman as musicians like Charlie Parker and Dizzy Gillespie, Bud Powell has not received as much public recognition as some of his contemporaries. Nevertheless his fellow musicians were in awe of his creativity and skill, which in his prime were considered almost superhuman.
https://musicians.allaboutjazz.com/budpowell

///////

Bud Powell es considerado generalmente como el pianista más importante en la historia del jazz. El conocido escritor y crítico de jazz Gary Giddins, en Visions of Jazz, va más allá, diciendo que "Powell será reconocido como uno de los más formidables creadores de la música de piano en cualquier época o idioma".

Sus primeras grabaciones se hicieron en 1944, cuando era un pianista de 20 años en la Cootie Williams Band, y sus últimas grabaciones se hicieron en 1964 cuando regresó de varios años en Europa para tocar en Birdland.

Entre esas fechas Bud Powell tocó con los más grandes músicos de jazz de su generación, incluyendo a Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Sonny Rollins, Dexter Gordon, Charlie Mingus y Max Roach. Las grabaciones que hizo para los precursores del sello Verve y para Blue Note, así como para muchos otros sellos menos conocidos, están entre las mejores grabaciones de jazz de todos los tiempos.

No tan showman como músicos como Charlie Parker y Dizzy Gillespie, Bud Powell no ha recibido tanto reconocimiento público como algunos de sus contemporáneos. Sin embargo, sus colegas músicos se asombraron de su creatividad y su habilidad, que en su mejor momento se consideraron casi sobrehumanas.
https://musicians.allaboutjazz.com/budpowell


Dick Cary And The Dixieland Doodlers • Dick Cary And The Dixieland Doodlers



American pianist, trumpet and alto horn player, arranger and composer (July 10, 1916, Hartford, Connecticut—April 6, 1994, Sunland, California).
Cary started his career with Joe Marsala in 1942, then played with the Casa Loma Orchestra, Brad Gowans, Muggsy Spanier, Wild Bill Davison, Billy Butterfield, Louis Armstrong, Jimmy Dorsey, Eddie Condon, Pee Wee Russell, Max Kaminsky, Bud Freeman, Jimmy McPartland, and Bobby Hackett among others.
In 1959 he moved to Los Angeles, where he became an active freelance and studio musician. In the 1970s he led his own band, the Tuesday Night Friends.
https://www.discogs.com/artist/325856-Dick-Cary

///////


Pianista, trompetista y trompetista, arreglista y compositor estadounidense (10 de julio de 1916, Hartford, Connecticut, 6 de abril de 1994, Sunland, California).
Cary comenzó su carrera con Joe Marsala en 1942, luego tocó con la Orquesta Casa Loma, Brad Gowans, Muggsy Spanier, Wild Bill Davison, Billy Butterfield, Louis Armstrong, Jimmy Dorsey, Eddie Condon, Pee Wee Russell, Max Kaminsky, Bud Freeman, Jimmy McPartland, y Bobby Hackett entre otros.
En 1959 se trasladó a Los Ángeles, donde se convirtió en un activo músico independiente y de estudio. En la década de 1970 dirigió su propia banda, Tuesday Night Friends.
https://www.discogs.com/artist/325856-Dick-Cary


Tuesday, May 7, 2024

Willis Jackson • Blue Gator



Seminal early work from Willis Jackson. Blue Gator is an early Prestige set from tenorist Willis – and just the kind of record that set him firmly in the soul jazz camp for the 60s! By the time of the set,culled from four sessions from '59 & '60, Jackson had already won plenty of fame for his R&B-tinged work – but here, he stretches out a bit more, and really gets creative on his solos – working with a very hip group that includes Jack McDuff on organ and Wild Bill Jennings on guitar – both players making a similar shift in their music at the time. The tracks are lively, recorded with a bold, loud tone, and have lots of those great open-mouthed tones from Jackson – quite possibly a good reason for his "Gator" nickname! Tracks include "Blue Gator", "East Breeze", "The Gator Jumps", and "Try A Little Tenderness". 
 
//////////
 
Trabajo temprano seminal de Willis Jackson. Blue Gator es uno de los primeros discos de Prestige del tenorista Willis, ¡y el tipo de disco que lo colocó firmemente en el campo del soul jazz de los sesenta! Para el momento del set, seleccionado de cuatro sesiones de los '59 y '60, Jackson ya había ganado mucha fama por su trabajo con tintes de R&B, pero aquí, se estira un poco más y realmente se vuelve creativo en sus solos. trabajando con un grupo muy moderno que incluye a Jack McDuff en el órgano y Wild Bill Jennings en la guitarra; ambos músicos hicieron un cambio similar en su música en ese momento. Las pistas son animadas, grabadas con un tono fuerte y audaz, y tienen muchos de esos excelentes tonos con la boca abierta de Jackson, ¡posiblemente una buena razón para su apodo de "Gator"! Las pistas incluyen "Blue Gator", "East Breeze", "The Gator Jumps" y "Try A Little Tenderness".



Sunday, April 14, 2024

Jimmy Forrest • Soul Street

 



Review by Scott Yanow
A popular yet underrated tenor saxophonist, Jimmy Forrest is featured in several different settings on this 1998 CD reissue. Forrest matches wits with fellow tenors King Curtis and Oliver Nelson on "Soul Street" (his opening phrase is a classic), plays three standards (including an effective "Sonny Boy") with a combo that includes pianist Hugh Lawson and is featured on "I Wanna Blow, Blow, Blow" with a nonet also featuring trombonist Buster Cooper. The remainder of the CD has Forrest showcased on three numbers with an octet arranged by Oliver Nelson. These tracks are of lesser interest (particularly Henry Mancini's "Experiment in Terror") but still include some fine tenor playing. With this reissue, all of Forrest's work for the Prestige and New Jazz labels has been made available on CD.
https://www.allmusic.com/album/soul-street-mw0000040390

///////


Reseña de Scott Yanow
Jimmy Forrest, un saxofonista tenor popular pero subestimado, aparece en varios escenarios diferentes en esta reedición en CD de 1998. Forrest combina ingenio con sus compañeros tenores King Curtis y Oliver Nelson en "Soul Street" (su frase de apertura es un clásico), toca tres estándares (incluido un efectivo "Sonny Boy") con un combo que incluye al pianista Hugh Lawson y aparece en "I Wanna Blow, Blow, Blow" con un noneto que también presenta al trombonista Buster Cooper. El resto del CD tiene a Forrest presentado en tres números con un octeto arreglado por Oliver Nelson. Estas pistas son de menor interés (particularmente "Experiment in Terror" de Henry Mancini) pero aún incluyen una excelente interpretación de tenor. Con esta reedición, todo el trabajo de Forrest para los sellos Prestige y New Jazz está disponible en CD.
https://www.allmusic.com/album/soul-street-mw0000040390


Saturday, April 6, 2024

Willis Jackson • Cool ''Gator''



Cool "Gator" (also released as Keep on a Blowin') is the second album led by saxophonist Willis Jackson featuring organist Jack McDuff and guitarist Bill Jennings which was recorded in 1959 and 1960 and released on the Prestige label.

///////


Cool "Gator" (también publicado como Keep on a Blowin') es el segundo álbum dirigido por el saxofonista Willis Jackson con el organista Jack McDuff y el guitarrista Bill Jennings, grabado en 1959 y 1960 y publicado por el sello Prestige.


Tuesday, April 2, 2024

Willis Jackson with Brother Jack McDuff • Together Again



Review:
On the five tracks of Together Again!, recorded with three separate lineups in 1959-1960, the Willis Jackson-Jack McDuff-speared combo offers respectable early soul-jazz, if not too different from many other Prestige-overseen sessions of the early '60s. They show their bop chops to good advantage on "Three Little Words" and "Tu' Gether"; take a slightly bluesier groove on "Glad 'a See Ya'"; and slow way down for a make-out mood on the cover of Rodgers & Hammerstein's "It Might as Well Be Spring." It's the slow-walkin'-tempoed "This'll Get to Ya," though, that gives them their greatest chance to stretch out, lasting ten minutes, and adding Buck Clarke on conga to the standard sax-organ-guitar-bass-drums lineup. All of the tracks are included on the 2003 Prestige CD reissue that's also titled Together Again!, which is a little more complicated than the standard expanded CD reissue; it combines all the tracks from Together Again! and the Jackson-McDuff-helmed sequel, Together Again, Again, though the songs are sequenced in the order in which they were recorded, not the order in which they were presented on the original LPs.
by Richie Unterberger
https://www.allmusic.com/album/together-again%21-mw0000875752

///////

Reseña:
En los cinco temas de Together Again!, grabados con tres alineaciones separadas en 1959-1960, el combo de Willis Jackson-Jack McDuff ofrece un respetable soul-jazz temprano, si no demasiado diferente de muchas otras sesiones de Prestige de principios de los 60. Muestran sus chuletas de bop con buena ventaja en "Three Little Words" y "Tu' Gether"; toman un ritmo un poco más blues en "Glad 'a See Ya'"; y van más despacio para un ambiente de besuqueo en la portada de "It Might as Well Be Spring" de Rodgers & Hammerstein. Pero es el ritmo lento de "This'll Get to Ya" lo que les da la oportunidad de estirarse, durando diez minutos, y añadiendo a Buck Clarke en la conga a la alineación estándar de saxo, órgano, guitarra, bajo y batería. Todos los temas están incluidos en la reedición del CD de Prestige de 2003 que también se titula Together Again!, que es un poco más complicado que la reedición estándar de CD ampliado; combina todos los temas de Together Again! y la secuela de Jackson-McDuff-helmed, Together Again, Again, aunque las canciones están secuenciadas en el orden en que se grabaron, no en el orden en que se presentaron en los LP originales.
por Richie Unterberger
https://www.allmusic.com/album/together-again%21-mw0000875752




Together Again! is an album by saxophonist Willis Jackson with
organist Jack McDuff which was recorded in 1959 and 1960 and
released on the Prestige label in 1965.


Wednesday, March 27, 2024

Charlie Parker • All Star Sextet

 


Biography by Scott Yanow
One of a handful of musicians who can be said to have permanently changed jazz, Charlie Parker was arguably the greatest saxophonist of all time. He could play remarkably fast lines that, if slowed down to half speed, would reveal that every note made sense. "Bird," along with his contemporaries Dizzy Gillespie and Bud Powell, is considered a founder of bebop; in reality he was an intuitive player who simply was expressing himself. Rather than basing his improvisations closely on the melody as was done in swing, he was a master of chordal improvising, creating new melodies that were based on the structure of a song. In fact, Bird wrote several future standards (such as "Anthropology," "Ornithology," "Scrapple from the Apple," and "Ko Ko," along with such blues numbers as "Now's the Time" and "Parker's Mood") that "borrowed" and modernized the chord structures of older tunes. Parker's remarkable technique, fairly original sound, and ability to come up with harmonically advanced phrases that could be both logical and whimsical were highly influential. By 1950, it was impossible to play "modern jazz" with credibility without closely studying Charlie Parker.

Born in Kansas City, KS, Charlie Parker grew up in Kansas City, MO. He first played baritone horn before switching to alto. Parker was so enamored of the rich Kansas City music scene that he dropped out of school when he was 14, even though his musicianship at that point was questionable (with his ideas coming out faster than his fingers could play them). After a few humiliations at jam sessions, Bird worked hard woodshedding over one summer, building up his technique and mastery of the fundamentals. By 1937, when he first joined Jay McShann's Orchestra, he was already a long way toward becoming a major player.

Charlie Parker, who was early on influenced by Lester Young and the sound of Buster Smith, visited New York for the first time in 1939, working as a dishwasher at one point so he could hear Art Tatum play on a nightly basis. He made his recording debut with Jay McShann in 1940, creating remarkable solos with a small group from McShann's orchestra on "Oh, Lady Be Good" and "Honeysuckle Rose." When the McShann big band arrived in New York in 1941, Parker had short solos on a few of their studio blues records, and his broadcasts with the orchestra greatly impressed (and sometimes scared) other musicians who had never heard his ideas before. Parker, who had met and jammed with Dizzy Gillespie for the first time in 1940, had a short stint with Noble Sissle's band in 1942, played tenor with Earl Hines' sadly unrecorded bop band of 1943, and spent a few months in 1944 with Billy Eckstine's orchestra, leaving before that group made their first records. Gillespie was also in the Hines and Eckstine big bands, and the duo became a team starting in late 1944.

Although Charlie Parker recorded with Tiny Grimes' combo in 1944, it was his collaborations with Dizzy Gillespie in 1945 that startled the jazz world. To hear the two virtuosos play rapid unisons on such new songs as "Groovin' High," "Dizzy Atmosphere," "Shaw 'Nuff," "Salt Peanuts," and "Hot House," and then launch into fiery and unpredictable solos could be an upsetting experience for listeners much more familiar with Glenn Miller and Benny Goodman. Although the new music was evolutionary rather than revolutionary, the recording strike of 1943-1944 resulted in bebop arriving fully formed on records, seemingly out of nowhere.

Unfortunately, Charlie Parker was a heroin addict ever since he was a teenager, and some other musicians who idolized Bird foolishly took up drugs in the hope that it would elevate their playing to his level. When Gillespie and Parker (known as "Diz and Bird") traveled to Los Angeles and were met with a mixture of hostility and indifference (except by younger musicians who listened closely), they decided to return to New York. Impulsively, Parker cashed in his ticket, ended up staying in L.A., and, after some recordings and performances (including a classic version of "Oh, Lady Be Good" with Jazz at the Philharmonic), the lack of drugs (which he combated by drinking an excess of liquor) resulted in a mental breakdown and six months of confinement at the Camarillo State Hospital. Released in January 1947, Parker soon headed back to New York and engaged in some of the most rewarding playing of his career, leading a quintet that included Miles Davis, Duke Jordan, Tommy Potter, and Max Roach. Parker, who recorded simultaneously for the Savoy and Dial labels, was in peak form during the 1947-1951 period, visiting Europe in 1949 and 1950, and realizing a lifelong dream to record with strings starting in 1949 when he switched to Norman Granz's Verve label.

But Charlie Parker, due to his drug addiction and chance-taking personality, enjoyed playing with fire too much. In 1951, his cabaret license was revoked in New York (making it difficult for him to play in clubs) and he became increasingly unreliable. Although he could still play at his best when he was inspired (such as at the 1953 Massey Hall concert with Gillespie), Bird was heading downhill. In 1954, he twice attempted suicide before spending time in Bellevue. His health, shaken by a very full if brief life of excesses, gradually declined, and when he died in March 1955 at the age of 34, he could have passed for 64.

Charlie Parker, who was a legendary figure during his lifetime, has if anything grown in stature since his death. Virtually all of his studio recordings are available on CD along with a countless number of radio broadcasts and club appearances. Clint Eastwood put together a well-intentioned if simplified movie about aspects of his life (Bird). Parker's influence, after the rise of John Coltrane, has become more indirect than direct, but jazz would sound a great deal different if Charlie Parker had not existed. The phrase "Bird Lives" (which was scrawled as graffiti after his death) is still very true.
https://www.allmusic.com/artist/charlie-parker-mn0000211758#biography

///////

Biografía de Scott Yanow
Charlie Parker, uno de los pocos músicos de los que se puede decir que cambió permanentemente el jazz, fue posiblemente el mejor saxofonista de todos los tiempos. Podía tocar líneas notablemente rápidas que, si se reducían a la mitad de velocidad, revelarían que cada nota tenía sentido. "Bird", junto con sus contemporáneos Dizzy Gillespie y Bud Powell, es considerado uno de los fundadores del bebop; en realidad era un jugador intuitivo que simplemente se estaba expresando. En lugar de basar sus improvisaciones estrechamente en la melodía como se hacía en el swing, era un maestro de la improvisación de acordes, creando nuevas melodías que se basaban en la estructura de una canción. De hecho, Bird escribió varios estándares futuros (como "Anthropology", "Ornithology", "Scrapple from the Apple" y "Ko Ko", junto con números de blues como "Now s the Time" y "Parker's Mood") que "tomaron prestado" y modernizaron las estructuras de acordes de melodías más antiguas. La notable técnica de Parker, su sonido bastante original y su capacidad para crear frases armónicamente avanzadas que pudieran ser tanto lógicas como caprichosas fueron muy influyentes. Para 1950, era imposible tocar "jazz moderno" con credibilidad sin estudiar de cerca a Charlie Parker.

Nacido en Kansas City, Kansas, Charlie Parker creció en Kansas City, Missouri. Primero tocó el cuerno de barítono antes de cambiarse al alto. Parker estaba tan enamorado de la rica escena musical de Kansas City que abandonó la escuela cuando tenía 14 años, a pesar de que su maestría musical en ese momento era cuestionable (con sus ideas surgiendo más rápido de lo que sus dedos podían tocarlas). Después de algunas humillaciones en sesiones improvisadas, Bird trabajó duro como leñador durante un verano, desarrollando su técnica y dominio de los fundamentos. Para 1937, cuando se unió por primera vez a la Orquesta de Jay McShann, ya estaba muy lejos de convertirse en un actor importante.

Charlie Parker, quien fue influenciado desde el principio por Lester Young y el sonido de Buster Smith, visitó Nueva York por primera vez en 1939, trabajando como lavaplatos en un momento dado para poder escuchar tocar a Art Tatum todas las noches. Hizo su debut discográfico con Jay McShann en 1940, creando solos notables con un pequeño grupo de la orquesta de McShann en "Oh, Lady Be Good" y "Honeysuckle Rose"."Cuando la McShann big band llegó a Nueva York en 1941, Parker tenía solos cortos en algunos de sus discos de blues de estudio, y sus transmisiones con la orquesta impresionaron mucho (y a veces asustaron) a otros músicos que nunca antes habían escuchado sus ideas. Parker, que había conocido y tocado con Dizzy Gillespie por primera vez en 1940, tuvo un breve período con la banda de Noble Sissle en 1942, tocó tenor con la bop band de Earl Hines, lamentablemente sin grabar, de 1943, y pasó unos meses en 1944 con la orquesta de Billy Eckstine, abandonando antes de que ese grupo hiciera sus primeros discos. Gillespie también estuvo en las big bands de Hines y Eckstine, y el dúo se convirtió en un equipo a partir de finales de 1944.

Aunque Charlie Parker grabó con el combo de Tiny Grimes en 1944, fueron sus colaboraciones con Dizzy Gillespie en 1945 las que sorprendieron al mundo del jazz. Escuchar a los dos virtuosos tocar rápidos unísonos en canciones nuevas como "Groovin ' High", "Dizzy Atmosphere", "Shaw ' Nuff"," Salt Peanuts " y "Hot House", y luego lanzarse a solos ardientes e impredecibles podría ser una experiencia perturbadora para los oyentes mucho más familiarizados con Glenn Miller y Benny Goodman. Aunque la nueva música fue evolutiva en lugar de revolucionaria, la huelga discográfica de 1943-1944 resultó en que bebop llegara completamente formado en discos, aparentemente de la nada.

Desafortunadamente, Charlie Parker era un adicto a la heroína desde que era un adolescente, y algunos otros músicos que idolatraban a Bird tontamente tomaron drogas con la esperanza de que elevara su forma de tocar a su nivel. Cuando Gillespie y Parker (conocidos como "Diz y Bird") viajaron a Los Ángeles y se encontraron con una mezcla de hostilidad e indiferencia (excepto por músicos más jóvenes que escuchaban atentamente), decidieron regresar a Nueva York. Impulsivamente, Parker cobró su boleto, terminó quedándose en Los Ángeles y, después de algunas grabaciones y presentaciones (incluida una versión clásica de "Oh, Lady Be Good" con Jazz en la Filarmónica), la falta de drogas (que combatió bebiendo un exceso de licor) resultó en un colapso mental y seis meses de confinamiento en el Hospital Estatal de Camarillo. Lanzado en enero de 1947, Parker pronto regresó a Nueva York y participó en algunas de las interpretaciones más gratificantes de su carrera, liderando un quinteto que incluía a Miles Davis, Duke Jordan, Tommy Potter y Max Roach. Parker, que grabó simultáneamente para los sellos Savoy y Dial, estuvo en plena forma durante el período 1947-1951, visitó Europa en 1949 y 1950 y realizó el sueño de toda su vida de grabar con cuerdas a partir de 1949 cuando se cambió al sello Verve de Norman Granz.

Pero Charlie Parker, debido a su adicción a las drogas y su personalidad arriesgada, disfrutaba demasiado jugando con fuego. En 1951, su licencia de cabaret fue revocada en Nueva York (lo que le dificultaba tocar en clubes) y se volvió cada vez menos confiable. Aunque todavía podía tocar al máximo cuando estaba inspirado (como en el concierto de Massey Hall de 1953 con Gillespie), Bird se dirigía cuesta abajo. En 1954, intentó suicidarse dos veces antes de pasar un tiempo en Bellevue. Su salud, sacudida por una vida muy plena, aunque breve, de excesos, declinó gradualmente, y cuando murió en marzo de 1955 a la edad de 34 años, podría haber pasado por 64.

Charlie Parker, quien fue una figura legendaria durante su vida, ha crecido en estatura desde su muerte. Prácticamente todas sus grabaciones de estudio están disponibles en CD junto con un sinnúmero de transmisiones de radio y apariciones en clubes. Clint Eastwood armó una película bien intencionada, aunque simplificada, sobre aspectos de su vida (Bird). La influencia de Parker, tras el ascenso de John Coltrane, se ha vuelto más indirecta que directa, pero el jazz sonaría muy diferente si Charlie Parker no hubiera existido. La frase "Bird Lives" (que fue garabateada como graffiti después de su muerte) sigue siendo muy cierta.
https://www.allmusic.com/artist/charlie-parker-mn0000211758#biography


charlieparkermusic.com ...


Friday, March 1, 2024

Jimmy Forrest • Sit Down and Relax with Jimmy Forrest

 



Biography:
A fine all-round tenor player, Jimmy Forrest is best-known for recording "Night Train," a song that he "borrowed" from the last part of Duke Ellington's "Happy Go Lucky Local." While in high school in St. Louis, Forrest worked with pianist Eddie Johnson, the legendary Fate Marable, and the Jeter-Pillars Orchestra. In 1938, he went on the road with Don Albert and then was with Jay McShann's Orchestra (1940-1942). In New York, Forrest played with Andy Kirk (1942-1948) and Duke Ellington (1949) before returning to St. Louis. After recording "Night Train," Forrest became a popular attraction and recorded a series of jazz-oriented R&B singles. Among his most important later associations were with Harry "Sweets" Edison (1958-1963), Count Basie's Orchestra (1972-1977), and Al Grey, with whom he co-led a quintet until his death. Forrest recorded for United (reissued by Delmark), Prestige/New Jazz (1960-1962), and Palo Alto (1978).
by Scott Yanow


///////

Biografía:
Jimmy Forrest es conocido por haber grabado "Night Train", una canción que tomó prestada de la última parte de "Happy Go Lucky Local" de Duke Ellington. Mientras estaba en el instituto en St. Louis, Forrest trabajó con el pianista Eddie Johnson, la legendaria Fate Marable, y la Jeter-Pillars Orchestra. En 1938, se fue de gira con Don Albert y luego estuvo con la Orquesta de Jay McShann (1940-1942). En Nueva York, Forrest tocó con Andy Kirk (1942-1948) y Duke Ellington (1949) antes de regresar a St. Después de grabar "Night Train", Forrest se convirtió en una atracción popular y grabó una serie de singles de R&B orientados al jazz. Entre sus asociaciones posteriores más importantes se encuentran con Harry "Sweets" Edison (1958-1963), la Orquesta del Conde Basie (1972-1977) y Al Grey, con quien dirigió un quinteto hasta su muerte. Forrest grabó para United (reeditado por Delmark), Prestige/New Jazz (1960-1962) y Palo Alto (1978).
por Scott Yanow


Saturday, February 24, 2024

Jo Jones Sextet • Jo Jones Sextet

 



Jo Jones shifted the timekeeping role of the drums from the bass drum to the hi-hat cymbal, greatly influencing all swing and bop drummers. Buddy Rich and Louie Bellson were just two who learned from his light but forceful playing, as Jones swung the Count Basie Orchestra with just the right accents and sounds. After growing up in Alabama, Jones worked as a drummer and tap-dancer with carnival shows. He joined Walter Page's Blue Devils in Oklahoma City in the late '20s. After a period with Lloyd Hunter's band in Nebraska, Jones moved to Kansas City in 1933, joining Count Basie's band the following year. He went with Basie to New York in 1936 and with Count, Freddie Green and Walter Page he formed one of the great rhythm sections. Jones was with the Basie band (other than 1944-46 when he was in the military) until 1948 and in later years he participated in many reunions with Basie alumni. He was on some Jazz at the Philharmonic tours and recorded in the 1950s with Illinois Jacquet, Billie Holiday, Teddy Wilson, Lester Young, Art Tatum and Duke Ellington among others; Jones appeared at the 1957 Newport Jazz Festival with both Basie and the Coleman Hawkins-Roy Eldridge Sextet. Jo Jones led sessions for Vanguard (1955 and 1959) and Everest (1959-60), a date for Jazz Odyssey on which he reminisced and played drum solos (1970) and mid-'70s sessions for Pablo and Denon. In later years he was known as "Papa" Jo Jones and thought of as a wise if brutally frank elder statesman - Scott Yanow -All MUsic Guide

///////


Jo Jones desplazó la función cronométrica de la batería del bombo al platillo hi-hat, influyendo enormemente en todos los bateristas de swing y bop. Buddy Rich y Louie Bellson fueron sólo dos de los que aprendieron de su forma de tocar, ligera pero contundente, mientras Jones hacía vibrar a la orquesta de Count Basie con los acentos y sonidos justos. Tras crecer en Alabama, Jones trabajó como batería y bailarín de claqué en espectáculos de carnaval. Se unió a los Blue Devils de Walter Page en Oklahoma City a finales de los años veinte. Tras un periodo con la banda de Lloyd Hunter en Nebraska, Jones se trasladó a Kansas City en 1933, uniéndose a la banda de Count Basie al año siguiente. Se fue con Basie a Nueva York en 1936 y con Count, Freddie Green y Walter Page formó una de las grandes secciones rítmicas. Jones estuvo con la banda de Basie (aparte de 1944-46, cuando estuvo en el ejército) hasta 1948 y en años posteriores participó en muchas reuniones con antiguos alumnos de Basie. Participó en algunas giras de Jazz at the Philharmonic y grabó en la década de 1950 con Illinois Jacquet, Billie Holiday, Teddy Wilson, Lester Young, Art Tatum y Duke Ellington, entre otros; Jones apareció en el Festival de Jazz de Newport de 1957 tanto con Basie como con el sexteto Coleman Hawkins-Roy Eldridge. Jo Jones dirigió sesiones para Vanguard (1955 y 1959) y Everest (1959-60), una cita para Jazz Odyssey en la que recordó y tocó solos de batería (1970) y sesiones de mediados de los 70 para Pablo y Denon. En sus últimos años se le conocía como "Papa" Jo Jones y se le consideraba un sabio aunque brutalmente franco anciano - Scott Yanow -All MUsic Guide