egroj world: Julian Priester
Showing posts with label Julian Priester. Show all posts
Showing posts with label Julian Priester. Show all posts

Monday, July 7, 2025

Max Roach • We Insist! - Freedom Now Suite

 



En el jazz no abundan los baterías lideres de sus grupos pero cuando hay alguno que lo hace el resultado de su música suele ser excepcional; pasó con Chick Webb en la época del swing, luego con Art Blakey y continuó con nuestro protagonista del mes de Octubre de 2007, el baterista Max Roach, recientemente fallecido.

Max Roach asumía esa aventura en 1953 cuando dejó grabado un disco para el sello «Debut» que contenía su primera composición enteramente en solitario: «Drum Conversation» (posteriormente grabaría Percussion Discussion con el maestro del contrabajo Charles Mingus). Su aportación a la historia del jazz dejó grabados momentos inolvidables cuando colideró junto al trompetista Clifford Brown un quinteto en 1954 que, en poco mas de dos años, pasó a ser uno de los grupos fundamentales del hard-bop y de la década, grabando para el selecto sello «Emarcy» toda una serie de magníficos álbumes.

Tres años mas tarde, y ya tras la muerte de Brown en un accidente de tráfico, su relación con la cantante Abbey Lincoln (que se convirtió en su esposa hasta 1970) radicalizó su conciencia política de negro afroamericano y esa aptitud marcó su posterior carrera, jalonada toda ella, entre 1958 y 1973 de aptitudes, gestos y protestas claramente contestatarias contra el racismo existente en la sociedad norteamericana. Precisamente el disco que traemos a esta sección, está contextualizado en esa época donde Max Roach agudizó su activismo político.

«We Insist! Freedom Now Suite», fue grabado en 1960 para el pequeño sello «Candid» y es una impresionante suite compuesta por Max Roach y el letrista Oscar Brown. En el disco está presente el recuerdo de la esclavitud de los negros afroamericanos en los campos de algodón: «Driva Man»; la segregación racial en los Estados Unidos: «Freedom Day»; la lucha contra el apartheid en Sudáfrica: «Tears for Johannesburg» y la orgullosa reivindicación de sus orígenes ancestrales en África: «All África».

Todos esos sentimientos son expresados en el disco con una fuerza sobrecogedora y con toda la radicalidad política de la que fue capaz de transmitir. Ya en la misma portada del disco se realzaba esa idea cuando el fotógrafo captó la imagen de un camarero blanco, mirando con cara de pocos amigos a tres clientes negros con libros abiertos sobre la barra. Su música es punzante desde el comienzo con los los ritmos africanos del percusionista Michael Olatunji, los cantos yorubas, la voz desafiante de Abbey Lincoln (sostenida solamente por la percusión de Roach en el tema «Triptych») o las violentas y sombrías intervenciones de Booker Little en la trompeta, de Walter Benton en el saxo tenor o de Julián Priester en el trombón. Por si algo le faltaba al disco, Coleman Hawkins está de invitado especial.

El activismo político de Max Roach continuó produciendo escenas curiosas. Al año siguiente y con motivo de la guerra del Congo, tanto él como su esposa Abbey Lincoln, se manifestaron en la sede de Naciones Unidas para protestar por la muerte de Patrice Émery Lumumba, Primer Ministro de la República Democrática del Congo, asesinado en Enero de 1961 por el ejercito sublevado que tomó el poder militar liderado por el entonces coronel Mobutu.

Estamos pues ante un disco que además de ser un alegato político contra el racismo, es también una pieza maestra de la discografía del maestro de la batería, Max Roach. Un hombre y un músico comprometido con su tiempo, incomodo para el poder y con un sentido de la libertad absolutamente inquebrantable.
https://apoloybaco.com/jazz/octubre-2007-max-roach-qwe-insist-freedom-now-suiteq/

///////


Review by Thom Jurek
The cover art for 1961's We Insist! Max Roach's Freedom Now Suite is a grainy black-and-white photo of three Black men at a lunch counter looking on. There is a white man wearing a soda jerk's uniform apprehensively looking at the camera too. During the heyday of the civil rights era, this was an incendiary comment directed at a still-segregated U.S. that arrived just after the Montgomery Bus Boycott and student lunch counter sit-ins. Roach was a bebop innovator who had recorded several standard-setting outings with trumpeter Clifford Brown, and he was a longtime civil rights activist. He is accompanied on this five-track, 36-minute opus by a cast of assenting musicians including singer Abbey Lincoln, tenor saxophonists Coleman Hawkins and Walter Benton, trumpeter Booker Little (a teenaged Roach protégé), trombonist Julian Priester, bassist James Schenck, conguero Babatunde Olatunji, and percussionists Ray Mantilla and Tomas DuVall.

The suite is divided into sections: "Driva' Man" and "Freedom Day" (both with lyrics by Oscar Brown, Jr.) are set during the Civil War -- although the latter makes room for future struggle. "Triptych" is a three-section duet by Lincoln and Roach rooted in the present-day struggle at home, while the final two movements, "All Africa" and "Tears for Johannesburg," reflect the fight for equality on the African continent.

"Driva' Man" commences with Lincoln singing Brown's lyrics as a deep blues, accompanied only by intermittent snare. The horns enter along with Schenk. Hawkins delivers an uncharacteristically gritty, almost guttural, angular solo, instrumentally expressing the blues sung by Lincoln to highlight the harsh realities and indignity endured by Black people since slavery. "Freedom Day" offers the three-horn frontline introducing Lincoln with a hard bop vamp. Little claims the foreground with a commanding solo rooted in color and sorrowful melodic invention, followed by impressive solos from Benton, Priester, and Roach. "Triptych: Prayer/Protest/Peace" is a centerpiece duet between the drummer and Lincoln, and one of the most abstract tunes either artist ever cut. She intones wordlessly before the intensity ratchets, and begins screaming to meet the drummer's frenetic rolls, fills, and accents before coming full circle. Lincoln sings Brown's words again on "All Africa," driven by Olatunji and the other percussionists. The lyric "It began with a beat and a hum" introduces an exposition on Black music and culture's central place in the development of history and civilization. Roach's closer "Tears for Johannesburg" also offers bluesy, wordless singing from Lincoln. Driven by the composer's and Schenk's taut vamps, the frontline horns meld Latin and African folk music, modal jazz, hard bop, and even classical music in a swinging, incantatory flow underscored by fluid, fiery improvising from Roach and the percussionists.

Despite its rather rudimentary recording quality, the music on We Insist! remains urgent, relevant, and provocative. Its assertion that freedom and equality are necessary for society to function and thrive resonates as poignantly and intensely amid the global civil rights struggles of the 21st century as it did in the 20th. 
https://www.allmusic.com/album/we-insist%21-max-roachs-freedom-now-suite-mw0000194826


 




Wednesday, April 2, 2025

Herbie Hancock • Crossings

 



Richard S. Ginell
With the frenzied knocking of what sounds like a clock shop gone berserk, Crossings takes the Herbie Hancock Sextet even further into the electric avant-garde, creating its own idiom. Now, however, the sextet has become a septet with the addition of Dr. Patrick Gleeson on Moog synthesizer, whose electronic decorations, pitchless and not, give the band an even spacier edge. Again, there are only three tracks -- the centerpiece being Hancock's multi-faceted, open-structured suite in five parts called "Sleeping Giant." Nearly 25 minutes long yet amazingly cohesive, "Sleeping Giant" gathers a lot of its strength from a series of funky grooves -- the most potent of which explodes at the tail-end of Part Two -- and Hancock's on-edge Fender Rhodes electric piano solos anticipate his funk adventures later in the '70s. Bennie Maupin's "Quasar" pushes the session into extraterrestrial territory, dominated by Gleeson's wild Moog effects and trumpeter Eddie Henderson's patented fluttering air trumpet. Even stranger is Maupin's "Water Torture," which saunters along freely with splashes of color from Hancock's spooky Mellotron and fuzz-wah-pedaled Fender Rhodes piano, Gleeson's electronics, and a quintet of voices. Still a challenging sonic experience, this music (which can be heard on Warners' Mwandishi two-CD set) has yet to find its audience, though the electronica-minded youth ought to find it dazzling.
https://www.allmusic.com/album/crossings-mw0000454536

///////


Richard S. Ginell
Con el frenético golpeteo de lo que suena como una relojería enloquecida, Crossings lleva al Herbie Hancock Sextet aún más lejos en la vanguardia eléctrica, creando su propio lenguaje. Ahora, sin embargo, el sexteto se ha convertido en un septeto con la incorporación del Dr. Patrick Gleeson al sintetizador Moog, cuyas decoraciones electrónicas, sin tono o no, dan a la banda un toque aún más espacial. De nuevo, sólo hay tres temas -- la pieza central es la polifacética suite de estructura abierta en cinco partes de Hancock llamada "Sleeping Giant". Con una duración de casi 25 minutos y una cohesión asombrosa, "Sleeping Giant" obtiene gran parte de su fuerza de una serie de ritmos funky -el más potente de los cuales explota al final de la segunda parte- y los solos de piano eléctrico Fender Rhodes de Hancock anticipan sus aventuras funk más adelante en los años 70. Quasar" de Bennie Maupin empuja la sesión hacia territorio extraterrestre, dominado por los salvajes efectos Moog de Gleeson y la trompeta de aire aleteante patentada del trompetista Eddie Henderson. Aún más extraña es "Water Torture" de Maupin, que se pasea libremente con salpicaduras de color del espeluznante Mellotron de Hancock y el piano Fender Rhodes con pedal fuzz-wah, la electrónica de Gleeson y un quinteto de voces. Esta música (que puede escucharse en los dos CD de Mwandishi de Warners), que sigue siendo una experiencia sonora desafiante, aún no ha encontrado su público, aunque los jóvenes aficionados a la electrónica deberían encontrarla deslumbrante.
https://www.allmusic.com/album/crossings-mw0000454536


www.herbiehancock.com ...


Sunday, January 26, 2025

Blue Mitchell • Heads Up!

 



Biography by Richard S. Ginell
Owner of a direct, lightly swinging, somewhat plain-wrapped tone that fit right in with the Blue Note label's hard bop ethos of the 1960s, Blue Mitchell tends to be overlooked today perhaps because he never really stood out vividly from the crowd, despite his undeniable talent. After learning the trumpet in high school -- where he got his nickname -- he started touring in the early '50s with the R&B bands of Paul Williams, Earl Bostic, and Chuck Willis before returning to Miami and jazz. There, he attracted the attention of Cannonball Adderley, with whom he recorded for Riverside in 1958. That year, he joined the Horace Silver Quintet, with whom he played and recorded until the band's breakup in March 1964, polishing his hard bop skills. During his Silver days, Mitchell worked with tenor Junior Cook, bassist Gene Taylor, drummer Roy Brooks, and various pianists as a separate unit and continued recording as a leader for Riverside. When Silver disbanded, Mitchell's spinoff quintet carried on with Al Foster replacing Brooks and a young future star named Chick Corea in the piano chair. This group, with several personnel changes, continued until 1969, recording a string of albums for Blue Note. Probably aware that opportunities for playing straight-ahead jazz were dwindling, Mitchell became a prolific pop and soul session man in the late '60s, and he toured with Ray Charles from 1969 to 1971 and blues/rock guitarist John Mayall in 1971-1973. Having settled in Los Angeles, he also played big-band dates with Louie Bellson, Bill Holman, and Bill Berry; made a number of funk and pop/jazz LPs in the late '70s; served as principal soloist for Tony Bennett and Lena Horne; and kept his hand in hard bop by playing with Harold Land in a quintet. He continued to freelance in this multifaceted fashion until his premature death from cancer at age 49.
https://www.allmusic.com/artist/blue-mitchell-mn0000761064#biography

///////


Biografía de Richard S. Ginell
Dueño de un tono directo, ligeramente oscilante y algo sencillo que encajaba a la perfección con el espíritu hard bop del sello Blue Note en la década de 1960, Blue Mitchell tiende a ser pasado por alto hoy en día, quizás porque nunca llegó a destacar vivamente entre la multitud, a pesar de su innegable talento. Tras aprender a tocar la trompeta en el instituto -de donde le viene su apodo-, empezó a hacer giras a principios de los 50 con las bandas de R&B de Paul Williams, Earl Bostic y Chuck Willis antes de volver a Miami y al jazz. Allí atrajo la atención de Cannonball Adderley, con quien grabó para Riverside en 1958. Ese año se unió al Horace Silver Quintet, con el que tocó y grabó hasta la disolución de la banda en marzo de 1964, puliendo sus habilidades en el hard bop. Durante sus días con Silver, Mitchell trabajó con el tenor Junior Cook, el bajista Gene Taylor, el batería Roy Brooks y varios pianistas como una unidad separada y continuó grabando como líder para Riverside. Cuando Silver se disolvió, el quinteto de Mitchell continuó con Al Foster sustituyendo a Brooks y una joven futura estrella llamada Chick Corea en la silla del piano. Este grupo, con varios cambios de personal, continuó hasta 1969, grabando una serie de álbumes para Blue Note. Probablemente consciente de que las oportunidades de tocar jazz directo estaban disminuyendo, Mitchell se convirtió en un prolífico sesionista de pop y soul a finales de los 60, y estuvo de gira con Ray Charles de 1969 a 1971 y con el guitarrista de blues/rock John Mayall en 1971-1973. Tras establecerse en Los Ángeles, también tocó en big bands con Louie Bellson, Bill Holman y Bill Berry; grabó varios LP de funk y pop/jazz a finales de los 70; actuó como solista principal para Tony Bennett y Lena Horne; y siguió tocando hard bop con Harold Land en un quinteto. Siguió trabajando por su cuenta de esta forma tan polifacética hasta su prematura muerte de cáncer a los 49 años.
https://www.allmusic.com/artist/blue-mitchell-mn0000761064#biography


Monday, October 28, 2024

Johnny Griffin Orchestra • The Big Soul-Band

 


Biography
by Michael G. Nastos
One of the all-time great tenor saxophonists, Johnny Griffin will go down in the annals of jazz as a performer easily able to negotiate the tricky harmonic changes and swift tempos of modern music. He'll also be remembered as a player who could masterfully interpret tender ballads, rivaling Ben Webster in that regard.

Born John Arnold Griffin III in Chicago, Illinois, on April 24, 1928, he resided on the South Side of the Second City with his mother, who was a singer, and father, who played cornet. An adolescent Griffin heard Gene Ammons play in the big band of King Kolax. Two years later he picked up an alto saxophone, and soon thereafter was working with bluesman T-Bone Walker. A student at DuSable High School, he was tutored by the legendary band director Captain Walter Dyett. Upon graduation, he toured with Lionel Hampton's big band, switched to the tenor sax, and moved to New York City. The late '40s saw Griffin honking his share of R&B with Joe Morris up to 1950, alongside the band of Jo Jones in 1950, and with Arnett Cobb in 1951. He enlisted in the armed services stationed in Hawaii, and played in an Army band.

After his military commitment, he returned to Chicago and was in the company of Thelonious Monk's various ensembles up to the mid-'60s. Griffin cut his Blue Note album Introducing Johnny Griffin in 1958, and that year formed a sextet with Detroiters Pepper Adams and Donald Byrd. He collaborated with pianists Bud Powell and Elmo Hope, was enlisted by Art Blakey briefly as a member of the Jazz Messengers, energized his solo recording career for the Riverside label, and obtained his nickname, The Little Giant, with that eponymously titled LP in 1959. His most famous and popular teaming was with fellow saxophonist Eddie "Lockjaw" Davis. Griffin also recorded the legendary A Blowin' Session for the Blue Note label with John Coltrane and Hank Mobley.

But Griffin grew weary of the U.S. and its apathy regarding jazz, so he became an expatriate. He was living in Paris, France, by 1963, and did many albums with European rhythm sections for the Storyville, Black Lion, and Steeplechase labels. He was also a charter member and chief soloist for many years in the Kenny Clarke-Francy Boland Big Band alongside American and Continental standouts. The year 1975 was an important one for Griffin, who was featured with the bands of Dizzy Gillespie and Count Basie as documented in recordings of their sets at the Montreux Jazz Festival. He also collaborated with German saxophonist Klaus Doldinger and his fusion band Passport. In the late '70s, Griffin returned to the States to record for the Galaxy label, and toured with fellow expatriate tenor saxophonist Dexter Gordon.

He left Paris for the countryside of the Netherlands to live on a farm, then headed to the Côte d'Azur in 1980, and in 1984 to rural Availles-Limouzine. In 1986 he was a member of the Paris Reunion Band with Woody Shaw, Dizzy Reece, Slide Hampton, and Kenny Drew, making one album for the Sonet label. During his time in France, Griffin recorded for the Antilles and Verve labels, including The Cat in 1991 and Chicago, New York, Paris in 1994. On the weeks of his birthday, Griffin made regular appearances at the Jazz Showcase back home in Chicago. In his later years he collaborated with pianist Martial Solal and saxophonist Steve Grossman. Griffin passed away at age 80 on July 25, 2008.
https://www.allmusic.com/artist/johnny-griffin-mn0000213510/biography

///////


Biografía
por Michael G. Nastos
Johnny Griffin, uno de los mejores saxofonistas tenores de todos los tiempos, pasará a los anales del jazz como un intérprete capaz de negociar con facilidad los complicados cambios armónicos y los rápidos tempos de la música moderna. También será recordado como un músico que podía interpretar magistralmente tiernas baladas, rivalizando con Ben Webster en ese aspecto.

Nacido como John Arnold Griffin III en Chicago, Illinois, el 24 de abril de 1928, residía en el lado sur de la Segunda Ciudad con su madre, que era cantante, y su padre, que tocaba la corneta. Un Griffin adolescente escuchó a Gene Ammons tocar en la gran banda de King Kolax. Dos años más tarde cogió un saxofón alto, y poco después estaba trabajando con el bluesman T-Bone Walker. Como estudiante de la DuSable High School, fue tutelado por el legendario director de banda Captain Walter Dyett. Tras su graduación, realizó una gira con la big band de Lionel Hampton, se cambió al saxo tenor y se trasladó a Nueva York. A finales de los años 40, Griffin tocó su parte de R&B con Joe Morris hasta 1950, junto a la banda de Jo Jones en 1950, y con Arnett Cobb en 1951. Se alistó en las fuerzas armadas con destino en Hawai, y tocó en una banda del ejército.

Tras su compromiso militar, regresó a Chicago y estuvo en compañía de los distintos conjuntos de Thelonious Monk hasta mediados de los años 60. Griffin grabó su álbum de Blue Note Introducing Johnny Griffin en 1958, y ese año formó un sexteto con los de Detroit Pepper Adams y Donald Byrd. Colaboró con los pianistas Bud Powell y Elmo Hope, fue reclutado brevemente por Art Blakey como miembro de los Jazz Messengers, impulsó su carrera de grabación en solitario para el sello Riverside y obtuvo su apodo, The Little Giant, con ese LP de título epónimo en 1959. Su colaboración más famosa y popular fue con su compañero saxofonista Eddie "Lockjaw" Davis. Griffin también grabó la legendaria A Blowin' Session para el sello Blue Note con John Coltrane y Hank Mobley.

Pero Griffin se cansó de Estados Unidos y de su apatía hacia el jazz, así que se convirtió en un expatriado. En 1963 vivía en París, Francia, y grabó muchos discos con secciones rítmicas europeas para los sellos Storyville, Black Lion y Steeplechase. También fue miembro fundador y principal solista durante muchos años de la Kenny Clarke-Francy Boland Big Band, junto a figuras americanas y continentales. El año 1975 fue importante para Griffin, que participó en las bandas de Dizzy Gillespie y Count Basie, como se documenta en las grabaciones de sus actuaciones en el Festival de Jazz de Montreux. También colaboró con el saxofonista alemán Klaus Doldinger y su grupo de fusión Passport. A finales de los años 70, Griffin regresó a Estados Unidos para grabar para el sello Galaxy, y realizó una gira con el también saxofonista tenor expatriado Dexter Gordon.

Abandonó París para irse a vivir a una granja en Holanda, luego se fue a la Costa Azul en 1980, y en 1984 a la zona rural de Availles-Limouzine. En 1986 formó parte de la Paris Reunion Band con Woody Shaw, Dizzy Reece, Slide Hampton y Kenny Drew, y grabó un álbum para el sello Sonet. Durante su estancia en Francia, Griffin grabó para los sellos Antilles y Verve, incluyendo The Cat en 1991 y Chicago, New York, Paris en 1994. En las semanas de su cumpleaños, Griffin hacía apariciones regulares en el Jazz Showcase de su ciudad natal, Chicago. En sus últimos años colaboró con el pianista Martial Solal y el saxofonista Steve Grossman. Griffin falleció a los 80 años el 25 de julio de 2008.
https://www.allmusic.com/artist/johnny-griffin-mn0000213510/biography


Friday, August 16, 2024

Andrew Hill • Passing Ships

 

 



Review by Thom Jurek
Now this is more like it. In its Connoisseur Series, Blue Note is making available a completely unreleased Andrew Hill date from 1969. Passing Ships wasn't even included in the Mosaic box because the master tape wasn't found until 2001. The band Hill employed on this session was a nonet, featuring Woody Shaw and Dizzy Reece on trumpets, Joe Farrell on reeds, woodwinds, and English horn, Howard Johnson on tuba and bass clarinet, Ron Carter on bass, Lenny White (on only his second recording date) playing drums, trombonist Julian Priester, and French horn player Bob Northern. The music here is ambitious. Hill's scoring for one reed, two trumpets, and low brass is remarkable for the time. In fact, it isn't until his big-band album of 2002 that he ever ventured into these waters again. The title cut, with its bass clarinet and English horn counterpoint, is almost classical in structure but nearly Malian in melody. While the cut's dynamics are restrained, its color palette -- especially with the lilting muted trumpets playing a mysterious harmonic line -- is flush and royal. "Plantation Bag" is a showcase for Farrell's tough, grooved-out soloing as he blows blue and free in response to Hill's funky, large-spread chord voicings. The trumpets layer one another in the middle of the tune, alternately soloing and punching comp lines through the middle. The Asian melodic figures at the heart of "Noon Tide" add exoticism to one of the most adventurous tunes ever written by Hill. Rhythmically it turns on pulse rhythms that shift and slide methodically as Priester takes the tune's first solo, playing against Hill's left-hand stridency. Of the remaining three selections, "Cascade," with its staggered harmonic architecture that goes against all common wisdom for big-band harmony, is remarkable for its precision and rhythmic invention. Why this isn't going to be out there for the general public for all time is beyond reason. Why punish the artist that way? Conventional wisdom would suggest that something that has been unearthed for the first time in 34 years deserves to be a part of the general catalog. Get it quick.

///////

Reseña de Thom Jurek
Esto es más bien esto. En su Connoisseur Series, Blue Note pone a disposición una fecha completamente inédita de Andrew Hill de 1969. Passing Ships ni siquiera se incluyó en la caja Mosaic porque la cinta maestra no se encontró hasta 2001. La banda que empleó Hill en esta sesión era un noneto, con Woody Shaw y Dizzy Reece en las trompetas, Joe Farrell en las cañas, las maderas y el corno inglés, Howard Johnson en la tuba y el clarinete bajo, Ron Carter en el bajo, Lenny White (en sólo su segunda fecha de grabación) tocando la batería, el trombonista Julian Priester y el trompa Bob Northern. La música aquí es ambiciosa. La partitura de Hill para una caña, dos trompetas y metales bajos es notable para la época. De hecho, no fue hasta su álbum para big-band de 2002 que volvió a aventurarse en estas aguas. El corte que da título al disco, con su contrapunto de clarinete bajo y corno inglés, es casi clásico en su estructura pero casi maliense en su melodía. Si bien la dinámica del corte es contenida, su paleta de colores -especialmente con las trompetas silenciadas que tocan una misteriosa línea armónica- es floreciente y real. "Plantation Bag" es un escaparate para los duros solos de Farrell, que sopla azul y libre en respuesta a los acordes funky de Hill. Las trompetas se superponen en el centro de la melodía, alternando solos y líneas de compás en el centro. Las figuras melódicas asiáticas en el corazón de "Noon Tide" añaden exotismo a una de las melodías más aventureras jamás escritas por Hill. Rítmicamente, gira sobre ritmos de pulso que cambian y se deslizan metódicamente mientras Priester toma el primer solo de la melodía, jugando contra la estridencia de la mano izquierda de Hill. De las tres selecciones restantes, "Cascade", con su arquitectura armónica escalonada que va en contra de toda la sabiduría común para la armonía de las grandes bandas, es notable por su precisión e invención rítmica. Por qué esto no va a estar ahí fuera para el público en general para siempre está más allá de la razón. ¿Por qué castigar así al artista? La sabiduría convencional sugeriría que algo que ha sido desenterrado por primera vez en 34 años merece formar parte del catálogo general. Consíguelo rápido.
https://www.allmusic.com/album/passing-ships-mw0000325505


Colaborador / Contributor:  Pierre


Thursday, August 15, 2024

Red Garland • So Long Blues

 


Artist Biography
Largely self-taught, Red Garland established a reputation as a solid post-bop mainstream player in the 50s, playing with many of the most famous jazz musicians of the time. He achieved international fame in the late 50s as part of the Miles Davis quintet. He went on to lead his own groups, but then retired in 1968, a victim the declining demand for jazz. He reemerged in 1976 and performed regularly until his death in 1984.


Garland was known for his eloquent middle-of-the-road style. A fertile, often moving improvisor, he developed a characteristic block chord sound by combining octaves with a fifth in the middle in the right hand over left-hand comp (accompanying) chords. The style has been much imitated.

William M. “Red” Garland was born March 13, 1923, in Dallas, Texas. He came from a non-musical family: his father was an elevator operator at the First National Bank. His first instrument was clarinet and studied alto saxophone with Buster Smith, a well-known Texas saxophonist, who was a strong influence on Charlie Parker. Garland only started on piano in 1941, when he was 18, and in the Army. Stationed at Fort Huachuca, Arizona, he heard a pianist named John Lewis play night after night in the recreation room-this was not the famous John Lewis of the Modern Jazz Quartet. Finally giving in to his fascination with the instrument, Garland asked the pianist to teach him. Since he had learned to read music under Buster Smith he didn't have to start from zero. Garland his entire days practicing and made rapid progress. At that time he was also a semi-professional prizefighter, a welterweight, and once lost to Sugar Ray Robinson. There was a time when he had to decide whether to follow boxing or music as a career, and although he chose music, he was left with a broken knuckle as a souvenir of his road not taken.

Garland also studied with another Army pianist, Lee Barnes. By the time Garland left the service, he was learning on his own from recordings. His main influences at that time were Count Basie and Nat Cole, from whom he drew lessons in touch, phrasing and conception. He also learned from James P. Johnson, Luckey Roberts, Teddy Wilson, Bud Powell and Art Tatum. Tatum was his favorite, and he knew he cold never play like he could.

In 1945 Garland played his first gig on piano with Fort Worth tenor player Bill Blocker. It was less than five years after he had begun studying piano. Then traditional jazz trumpeter Oran “Hot Lips” Page came through town. Word spread around that Page's pianist had quit and he was looking for a new one. Garland had intended to attend the dance Page was playing at anyway, so after his gig he stopped by. Four pianists, including Garland, played for Page that night, right out of Page's book of arrangements. Garland went home to bed after the dance and thought no more about it.

Then at about five in the morning there was a loud knocking at the door. Garland's mother thought it had to be the police and suspected her son of having done something wrong. But it was Page and Garland's old teacher Buster Smith.

“You're the guy who sat in with me tonight?” Page said. “Well, I need you, man. Come on, throw somethin' in a bag and let's go.”

Garland refused at first, thinking he wasn't ready, but Page and Smith talked him into it. Garland was on the road. He enjoyed working with Page, admiring his strength and versatility. He stayed with Page for several months until the tour ended in New York. There Garland decided to look for work, and found it in small clubs. Art Blakey heard him and recommended him to singer/bandleader Billy Eckstine, who was always looking for cutting edge musicians for his big band. At various times he employed Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Fats Navarro, Dexter Gordon, Gene Ammons, Stonny Stitt and Miles Davis. Eckstine accepted Blakey's recommendation, and Garland was hired, touring on Eckstine's bus for six weeks. It turned out to be a new chapter in his musical education.

Back in New York, Garland concluded his stay in Eckstine's band to join with tenorman Eddie “Lockjaw” Davis playing in a variety of clubs and with a variety of bands. One night, while playing at Minton's Bud Powell came in and insisted Garland yield the piano bench to him. When Powell played, Garland was so overwhelmed he gave him the gig. But then he started visiting Powell frequently at his home and learning from him. They became friends, and Powell became Garland's most important influence-after Art Tatum, whom Garland put in the superhuman category. He received some coaching from Tatum too. One night at Luckey's Rendezvous, a piano-only club owned by Luckey Roberts, Tatum told him to stop forcing the piano, to let it “play itself” and gave him some arpeggios to work on.

In 1947 Garland began a two-year stint at the Blue Note club in Philadelphia, the main venue for modern jazz in that city. While playing in the house rhythm section there he accompanied Charlie Parker, Miles Davis, Fats Navarro, Bill Harris, Flip Phillips, Charlie Ventura and Bennie Green. In 1949 jazz legends tenor saxophonist Coleman Hawkins and trumpeter Roy Eldridge hired him for their band. This turned out to be the key group for Garland, since after that word began to spread that he was an exceptional player. Lester Young and the Ben Webster hired him, and soon he was receiving more calls from famous players than he could handle.

By the early 50s Garland's reputation with the public was strong enough for him to get work as leader of a trio. Then in 1953 he received his first call from Miles Davis, who was trying to form a group of his own for the first time. Davis didn't succeed that time, so Garland stayed with his trio and with Lester Young. Garland made one recording session with Davis and drummer Philly Joe Jones in mid-1955, while still with Young.

Finally, in October of 1955 Davis called Garland again and said he was ready to form a quintet. He had originally planned to include Sonny Rollins and Max Roach, but they now had other commitments. Garland suggested Philly Joe Jones on drums and a young tenor player who was based at the time in Philadelphia: John Coltrane. Miles already knew of him, since Coltrane had been working with Dizzy Gillespie and Johnny Hodges. Miles added Paul Chambers on bass. The group opened at Anchor's Inn in Baltimore.

It was a perfectly balanced rhythm section, with Garland tending to play conservatively, acting as anchor for the extravagant centrifugal playing styles of Coltrane, Jones Davis and Chambers. He stayed with Davis until 1958, when according to Davis, Garland got at mad at Davis when Davis was trying to direct him during a recording session with Cannonball Adderley. After that, Davis's music went in a more modal direction, and he replaced Garland with Bill Evans.

Garland never got into modal jazz. He stayed playing primarily standards, show tunes and blues with occasional jazz tunes from the bebop era. He didn't like the direction Miles or Coltrane went in after he left Miles's band.

Garland continued leading his own trio, but the jazz scene was contracting, and he didn't feel up to fighting against the times. So in 1968 when his mother died, he returned to Dallas, where he retired from performing until 1976. Then he began playing locally in Dallas at a club called, appropriately enough, the Recovery Room. In 1978 he made a comeback at the more nationally visible Keystone Corner in San Francisco, his first gig outside Dallas in 15 years. He had been sheperded out of retirement by the famous producer Orin Keepnews.

Garland continued a modest performing schedule up until his death by heart attack at age 60, April 23, 1984. Style Red Garland became widely known for his distinctive block chord approach to melody playing, which has been widely imitated. In a block chord style, both hands sound on every note of the melody. There is no separation between right melody and left hand comping (accompanying). It is a device which produces a lot of sound out of the piano, so is ideally suited as the climax of a solo. Other pianists known for their block chords include George Shearing, whose block chords span an octave with the melody on top and bottom, and Bill Evans, who tended to drop the second note from the top of Shearing's formation down one octave, spreading out the voicing into what became known as the “drop 2” technique.

Garland's block chords are at the same time easier to execute and produce more sound out of the piano, although they lack the harmonic subtlety of Evans' approach. In Garland's style the right hand plays octaves and fifths over standard modern jazz voicings in the left, with both hands sounding on every note of the melody. Garland maintained an absolute paralellism of his perfect fifth above the bottom melody note, and the resulting dissonances (the fifth above the seventh is the #4) came to characterize his style. Although this was the most characteristic thing Garland played, it certainly wasn't the only thing.

His impeccable rhythm fueled perfect single-note melodic lines. In particular he was a master at extracting a special poignancy from minor blues. An economical player who chose his notes wisely, he was also an adept at spontaneous counterpoint, and he knew how to build a tune slowly, to draw the audience in gradually.

New York Times critic Robert Palmer described his playing in a 1979 review:
One often gets the impression that he is playing in perspective, furnishing foreground, middle and background as a painter might. A prominent phrase in the piano's middle register s answered by a distant tinkling , and suddenly everything is overwhelmed by a series of hammered ascending chords. A perfect little exercise in counterpoint suddenly emerges from the bridge of a popular song, continues without seeming to heed the transition back to the main verse, and modestly resolved itself in its own sweet time. One could listen to this sort of playing all night, and perhaps one should.
Source: Joel Simpson
https://musicians.allaboutjazz.com/redgarland

///////

Biografía del artista
En gran parte autodidacta, Red Garland se forjó una reputación como un sólido jugador de post-bop en los años 50, tocando con muchos de los músicos de jazz más famosos de la época. Alcanzó fama internacional a finales de los años 50 como parte del quinteto de Miles Davis. Luego dirigió sus propios grupos, pero se retiró en 1968, víctima de la disminución de la demanda de jazz. Resurgió en 1976 y actuó regularmente hasta su muerte en 1984.

Garland era conocido por su elocuente estilo middle-of-the-road. Fértil y a menudo conmovedor improvisador, desarrolló un característico sonido de acordes de bloque combinando octavas con una quinta en el centro en la mano derecha sobre acordes de compás a la izquierda (acompañantes). El estilo ha sido muy imitado.

William M. "Red" Garland nació el 13 de marzo de 1923 en Dallas, Texas. Venía de una familia no musical: su padre era operador de ascensores en el First National Bank. Su primer instrumento fue el clarinete y estudió saxofón alto con Buster Smith, un conocido saxofonista de Texas, que fue una gran influencia para Charlie Parker. Garland comenzó a trabajar con el piano en 1941, cuando tenía 18 años, y en el Ejército. Estacionado en Fort Huachuca, Arizona, escuchó tocar noche tras noche a un pianista llamado John Lewis en la sala de recreación, que no era el famoso John Lewis del Modern Jazz Quartet. Finalmente, cediendo a su fascinación por el instrumento, Garland pidió al pianista que le enseñara. Como había aprendido a leer música con Buster Smith, no tuvo que empezar de cero. Guirnalda sus días enteros practicando y progresando rápidamente. En ese momento también era un boxeador semiprofesional, un peso welter, y una vez perdió contra Sugar Ray Robinson. Hubo un tiempo en que tuvo que decidir si seguir el boxeo o la música como carrera, y aunque eligió la música, se quedó con un nudillo roto como recuerdo de su camino no tomado.

Garland también estudió con otro pianista del Ejército, Lee Barnes. Para cuando Garland dejó el servicio, estaba aprendiendo por su cuenta de las grabaciones. Sus principales influencias en esa época fueron Count Basie y Nat Cole, de los que sacó lecciones de tacto, fraseo y concepción. También aprendió de James P. Johnson, Luckey Roberts, Teddy Wilson, Bud Powell y Art Tatum. Tatum era su favorito, y sabía que nunca tocaba tan frío como podía.

En 1945 Garland tocó su primer concierto al piano con el tenor de Fort Worth Bill Blocker. Fue menos de cinco años después de haber comenzado a estudiar piano. Luego, el trompetista de jazz tradicional Oran "Hot Lips" Page llegó a la ciudad. Se corrió la voz de que el pianista de Page había renunciado y estaba buscando uno nuevo. Garland tenía la intención de asistir al baile en el que Page estaba tocando de todos modos, así que después de su concierto pasó por aquí. Cuatro pianistas, incluyendo a Garland, tocaron para Page esa noche, de acuerdo con el libro de arreglos de Page. Garland se fue a casa a la cama después del baile y no pensó más en ello.

Luego, a eso de las cinco de la mañana, alguien llamó a la puerta en voz alta. La madre de Garland pensó que tenía que ser la policía y sospechó que su hijo había hecho algo malo. Pero era el antiguo profesor de Page y Garland, Buster Smith.

"¿Tú eres el tipo que se sentó conmigo esta noche?" Page dijo. "Bueno, te necesito, hombre. Vamos, pon algo en una bolsa y vámonos".

Garland se negó al principio, pensando que no estaba listo, pero Page y Smith lo convencieron. Garland estaba en la carretera. Disfrutaba trabajando con Page, admirando su fuerza y versatilidad. Permaneció con Page durante varios meses hasta que la gira terminó en Nueva York. Allí Garland decidió buscar trabajo y lo encontró en clubes pequeños. Art Blakey lo escuchó y lo recomendó al cantante y líder de banda Billy Eckstine, que siempre estaba buscando músicos de vanguardia para su big band. En varias ocasiones empleó a Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Fats Navarro, Dexter Gordon, Gene Ammons, Stonny Stitt y Miles Davis. Eckstine aceptó la recomendación de Blakey, y Garland fue contratado, viajando en el autobús de Eckstine durante seis semanas. Resultó ser un nuevo capítulo en su educación musical.

De vuelta en Nueva York, Garland concluyó su estancia en la banda de Eckstine para unirse al teniente Eddie "Lockjaw" Davis tocando en una variedad de clubes y con una variedad de bandas. Una noche, mientras tocaba en Minton's Bud Powell entró e insistió en que Garland le cediera el banco del piano. Cuando Powell tocó, Garland estaba tan abrumado que le dio el trabajo. Pero luego comenzó a visitar a Powell con frecuencia en su casa y a aprender de él. Se hicieron amigos, y Powell se convirtió en la influencia más importante de Garland, después de Art Tatum, a quien Garland puso en la categoría sobrehumana. También recibió entrenamiento de Tatum. Una noche en Luckey's Rendezvous, un club de sólo piano propiedad de Luckey Roberts, Tatum le dijo que dejara de forzar al piano, que lo dejara "tocar solo" y le dio algunos arpegios para que trabajara.

En 1947, Garland comenzó una temporada de dos años en el club Blue Note de Filadelfia, el principal centro de jazz moderno de esa ciudad. Mientras tocaba en la sección de ritmo house acompañó a Charlie Parker, Miles Davis, Fats Navarro, Bill Harris, Flip Phillips, Charlie Ventura y Bennie Green. En 1949 las leyendas del jazz, el saxofonista Coleman Hawkins y el trompetista Roy Eldridge lo contrataron para su banda. Este resultó ser el grupo clave para Garland, ya que después se corrió la voz de que era un jugador excepcional. Lester Young y el Ben Webster lo contrataron, y pronto recibió más llamadas de jugadores famosos de las que podía manejar.

A principios de los años 50 la reputación de Garland con el público era lo suficientemente fuerte como para que consiguiera trabajo como líder de un trío. Luego, en 1953, recibió su primera llamada de Miles Davis, que intentaba formar un grupo propio por primera vez. Davis no tuvo éxito esa vez, así que Garland se quedó con su trío y con Lester Young. Garland hizo una sesión de grabación con Davis y el baterista Philly Joe Jones a mediados de 1955, mientras aún estaba con Young.

Finalmente, en octubre de 1955 Davis llamó de nuevo a Garland y dijo que estaba listo para formar un quinteto. Originalmente había planeado incluir a Sonny Rollins y Max Roach, pero ahora tenían otros compromisos. Garland sugirió a Philly Joe Jones a la batería y a un joven tenor que estaba basado en Filadelfia en ese momento: John Coltrane. Miles ya lo conocía, ya que Coltrane había estado trabajando con Dizzy Gillespie y Johnny Hodges. Miles añadió a Paul Chambers en el bajo. El grupo abrió sus puertas en Anchor's Inn en Baltimore.

Era una sección rítmica perfectamente equilibrada, con Garland tendiendo a tocar de forma conservadora, actuando como ancla para los extravagantes estilos de interpretación centrífuga de Coltrane, Jones Davis y Chambers. Permaneció con Davis hasta 1958, cuando según Davis, Garland se enojó con Davis cuando Davis estaba tratando de dirigirlo durante una sesión de grabación con Cannonball Adderley. Después de eso, la música de Davis fue en una dirección más modal, y reemplazó a Garland con Bill Evans.

Garland nunca se metió en el jazz modal. Permaneció tocando principalmente standards, temas de show y blues con ocasionales temas de jazz de la era del bebop. No le gustó la dirección en la que Miles o Coltrane fueron después de dejar la banda de Miles.

Garland continuó liderando su propio trío, pero la escena jazzística se contrajo, y no se sintió capaz de luchar contra los tiempos. Así que en 1968, cuando murió su madre, regresó a Dallas, donde se retiró de la actuación hasta 1976. Luego comenzó a tocar localmente en Dallas en un club llamado, apropiadamente, la Sala de Recuperación. En 1978 regresó al Keystone Corner de San Francisco, su primer concierto fuera de Dallas en 15 años. El famoso productor Orin Keepnews lo había dejado fuera de la jubilación.

Garland continuó con un modesto programa de presentaciones hasta su muerte por ataque cardíaco a los 60 años, el 23 de abril de 1984. Style Red Garland se hizo ampliamente conocido por su característico enfoque de acordes de bloque en la interpretación de melodías, que ha sido ampliamente imitado. En un estilo de acorde de bloque, ambas manos suenan en cada nota de la melodía. No hay separación entre la melodía derecha y la compilación de la mano izquierda (acompañante). Es un dispositivo que produce mucho sonido a partir del piano, por lo que es ideal para el clímax de un solo. Otros pianistas conocidos por sus acordes de bloque son George Shearing, cuyos acordes de bloque abarcan una octava con la melodía en la parte superior e inferior, y Bill Evans, que tendía a bajar una octava la segunda nota desde la parte superior de la formación de Shearing, extendiendo la voz a lo que se conoció como la técnica de la "gota 2".

Los acordes de bloque de Garland son al mismo tiempo más fáciles de ejecutar y producen más sonido fuera del piano, aunque carecen de la sutileza armónica del enfoque de Evans. En el estilo de Garland, la mano derecha toca octavas y quintas sobre las voces estándar del jazz moderno en la izquierda, con ambas manos sonando en cada nota de la melodía. Garland mantuvo un paralelismo absoluto de su quinta perfecta por encima de la nota melódica inferior, y las disonancias resultantes (la quinta por encima de la séptima es la #4) llegaron a caracterizar su estilo. Aunque esto era lo más característico de Garland, no era lo único.

Su ritmo impecable alimentaba las líneas melódicas perfectas de una sola nota. En particular, fue un maestro en la extracción de una conmovedora especial del blues menor. Tocador económico que elegía bien sus notas, era también un experto en el contrapunto espontáneo, y sabía cómo construir una melodía lentamente, para atraer a la audiencia poco a poco.

El crítico del New York Times Robert Palmer describió su interpretación en una reseña de 1979:
A menudo uno tiene la impresión de que está jugando en perspectiva, amueblando el primer plano, el medio y el fondo como lo haría un pintor. Una frase prominente en el registro medio del piano es contestada por un lejano tintineo, y de repente todo se ve abrumado por una serie de acordes ascendentes martillados. Un pequeño ejercicio perfecto de contrapunto emerge repentinamente del puente de una canción popular, continúa sin parecer prestar atención a la transición de vuelta al verso principal, y modestamente se resuelve en su propio y dulce tiempo. Uno podría escuchar este tipo de música toda la noche, y tal vez debería hacerlo.
Fuente: Joel Simpson
https://musicians.allaboutjazz.com/redgarland


Wednesday, August 14, 2024

VA • '70S Jazz Fusion

 



Pat Metheny, Frank Zappa, McCoy Tyner, Ralph Towner, Stevie Wonder, Return To Forever, Chet Baker, Noel Pointer, Larry Coryell, Steely Dan, Chick Corea, Julian Priester ...


Friday, July 26, 2024

Blue Mitchell • Boss Horn

 



Review by Matt Collar
Trumpeter Blue Mitchell delivers a solid hard bop date with his 1966 Blue Note release Boss Horn.
https://www.allmusic.com/album/boss-horn-mw0000655956

///////

Reseña por Matt Collar
El trompetista Blue Mitchell ofrece una sólida cita con el hard bop con su lanzamiento de 1966 de Blue Note Boss Horn.
https://www.allmusic.com/album/boss-horn-mw0000655956


 



Friday, June 21, 2024

Pat Metheny & The Heath Brothers • Move to the Groove

 


Review by Scott Yanow
Guitarist Pat Metheny and the Heath Brothers playing together? At first glance it might seem a bit illogical, but Metheny has always been a flexible player, able to play a variety of different styles. At a concert in France on January 28, 1983, he sat in with tenor saxophonist Jimmy Heath, bassist Percy Heath, and drummer Albert "Tootie" Heath on a few basic (and often blues-oriented) originals ("Sassy Samba," "Arthurdoe," and the blues "Moove to the Groove"), plus "All the Things You Are." Metheny, doubling on guitar synthesizer (which dominates "Sassy Samba"), sounds quite happy performing with the swinging Heaths and the combination works quite well. In addition, Metheny has an unaccompanied and mostly melodic "Guitar Improvisation." This CD concludes with two selections from a completely unrelated concert from Seattle in 1988. Trombonist Julian Priester is prominent in a group also including altoist Denny Goodhew, guitarist Robben Ford, Ralph Towner (normally a guitarist) on synthesizer, bassist Charlie Haden, drummer Jerry Granelli, and an unidentified wordless vocalist on one number. The music is atmospheric and the unusual group somehow blends together, particularly on the blues "I Could See Forever." Worth searching for.
https://www.allmusic.com/album/move-to-the-groove-mw0000586695

///////

Reseña de Scott Yanow
¿El guitarrista Pat Metheny y los hermanos Heath tocando juntos? A primera vista puede parecer un poco ilógico, pero Metheny siempre ha sido un intérprete flexible, capaz de tocar una gran variedad de estilos diferentes. En un concierto en Francia el 28 de enero de 1983, se sentó con el saxofonista tenor Jimmy Heath, el bajista Percy Heath y el batería Albert "Tootie" Heath en unos cuantos originales básicos (y a menudo orientados al blues) ("Sassy Samba", "Arthurdoe" y el blues "Moove to the Groove"), además de "All the Things You Are". Metheny, doblando en sintetizador de guitarra (que domina "Sassy Samba"), suena bastante feliz actuando con los oscilantes Heaths y la combinación funciona bastante bien. Además, Metheny tiene una "Guitar Improvisation" sin acompañamiento y mayormente melódica. Este CD concluye con dos selecciones de un concierto de Seattle de 1988 que no tiene nada que ver. El trombonista Julian Priester destaca en un grupo que también incluye al contralto Denny Goodhew, al guitarrista Robben Ford, a Ralph Towner (normalmente guitarrista) en el sintetizador, al bajista Charlie Haden, al batería Jerry Granelli y a un vocalista sin palabras no identificado en un número. La música es atmosférica y el inusual grupo de alguna manera se mezcla, particularmente en el blues "I Could See Forever". Merece la pena buscarlo.
https://www.allmusic.com/album/move-to-the-groove-mw0000586695

 

 




www.patmetheny.com ...



 


Friday, May 17, 2024

Freddie Hubbard • Hub Cap

 


Review by Stephen Thomas Erlewine
On Hub Cap, his third effort as a leader, Freddie Hubbard sticks to the tried-and-true hard bop formula, which is something of a mixed blessing. There's no question that much of this music is enjoyable, but it's not quite up to the standards of its two predecessors. Part of the problem is Hubbard's sextet, which features tenor saxophonist Jimmy Heath, trombonist Julian Priester, pianist Cedar Walton, bassist Larry Ridley, and drummer "Philly" Joe Jones. All of the musicians are talented, but only a few are inventive, and that becomes a problem, since it becomes clear that Hubbard is beginning to break free from his influences and develop his own style. In other words, he's capable of more adventurous music than this straight-ahead hard bop. That said, Hub Cap is a very good hard bop date. There is energy to the performances, and the artist's vigorous, inspired playing continues to impress, as do some of his original compositions. Only when compared to Hubbard's first two records, or what would come later, does Hub Cap seem like a lesser effort.
https://www.allmusic.com/album/hub-cap-mw0000652582

///////

Reseña de Stephen Thomas Erlewine
En Hub Cap, su tercer trabajo como líder, Freddie Hubbard se ciñe a la fórmula probada del hard bop, lo cual es una especie de bendición mixta. No hay duda de que gran parte de esta música es agradable, pero no está a la altura de sus dos predecesores. Parte del problema es el sexteto de Hubbard, que cuenta con el saxofonista tenor Jimmy Heath, el trombonista Julian Priester, el pianista Cedar Walton, el bajista Larry Ridley y el batería «Philly» Joe Jones. Todos los músicos tienen talento, pero sólo unos pocos son inventivos, y eso se convierte en un problema, ya que queda claro que Hubbard está empezando a liberarse de sus influencias y a desarrollar su propio estilo. En otras palabras, es capaz de hacer música más aventurera que este hard bop directo. Dicho esto, Hub Cap es una muy buena cita con el hard bop. Hay energía en las interpretaciones, y la forma de tocar vigorosa e inspirada del artista sigue impresionando, al igual que algunas de sus composiciones originales. Sólo cuando se compara con los dos primeros discos de Hubbard, o con lo que vendría después, Hub Cap parece un esfuerzo menor.
https://www.allmusic.com/album/hub-cap-mw0000652582

 



Friday, May 10, 2024

Booker Little • Victory And Sorrow

 



Review
by Scott Yanow
Although he only lived to be 23 and recorded for just a little over three years, Booker Little proved to be one of the top young trumpeters of his era. Victory and Sorrow was his fourth and final recording as a leader. Little's melancholy tone is heartbreaking on the date's lone standard, "If I Should Lose You," and he contributed all of the other six selections. With fine playing from tenor saxophonist George Coleman, trombonist Julian Priester, pianist Don Friedman, bassist Reggie Workman, and drummer Pete LaRoca, this advanced session has many touching and hard-swinging moments.
https://www.allmusic.com/album/victory-and-sorrow-mw0000651152

///////


Reseña
por Scott Yanow
Aunque sólo vivió 23 años y grabó durante poco más de tres, Booker Little demostró ser uno de los mejores trompetistas jóvenes de su época. Victory and Sorrow fue su cuarta y última grabación como líder. El tono melancólico de Little es desgarrador en el único estándar de la fecha, "If I Should Lose You", y contribuyó a las otras seis selecciones. Con la excelente interpretación del saxofonista tenor George Coleman, el trombonista Julian Priester, el pianista Don Friedman, el bajista Reggie Workman y el baterista Pete LaRoca, esta avanzada sesión tiene muchos momentos conmovedores y de gran intensidad.
https://www.allmusic.com/album/victory-and-sorrow-mw0000651152


Wednesday, April 10, 2024

Eddie Henderson • Sunburst

 


Biography by Matt Collar
Balancing a career in psychiatry with his love of forward-thinking post-bop and fusion, trumpeter Eddie Henderson has cut a distinctive path in modern jazz. Mentored by Miles Davis in his teens, Henderson emerged as an original member of Herbie Hancock's Mwandishi band in the 1970s, appearing on the landmark jazz-funk album Sextant. From there, he embarked on a solo career, issuing several of his own cross-pollinated funk and disco-infused albums for Capricorn, Blue Note, and Capitol Records. These albums, and especially his breakthrough U.K. hit "Prance On" from 1978's Mahal, were influential touchstones for later hip-hop, electronic, and acid jazz musicians. A licensed psychiatrist with a degree from Howard University, Henderson often split his time playing jazz and working in medicine. From the late '80s onward, he has remained a vital presence on the New York City jazz scene, releasing a bevy of well-regarded acoustic jazz albums like 2010's For All We Know and working as a member of the hard bop supergroup the Cookers. He made his Smoke Sessions debut with 2018's Be Cool and joined fellow Hancock band veteran Mike Clark for 2023's Kosen Rufu.

Born Edward Jackson Henderson in New York City in 1940, Henderson grew up in a family steeped in the jazz tradition. His mother was a professional dancer at the Cotton Club, while his father was a member of the legendary Charioteers vocal group. Encouraged to play music, he first picked up the trumpet around age nine, and famously received an early lesson from Louis Armstrong, whom his mother knew from her days in Harlem. During his teens, Henderson moved to San Francisco with his family, where he continued to progress as a musician. A driven, highly disciplined student while in high school, he balanced his music practice, with studying, playing sports, and participating in competitive figure skating. It was during these years that he first met his longtime idol Miles Davis, who stayed at his parent's house when playing in the Bay Area. From the late '50s on, Davis was a heavy influence on the trumpeter's approach to jazz. It was also through Davis that Henderson first met future boss and bandmate Herbie Hancock.

After a stint in the Air Force, Henderson enrolled for medical school, earning his undergraduate degree at the University of California, and later finishing his medical studies at Howard University where he graduated in 1968. During his time at Howard, he would often spend the weekends driving from Washington, D.C. to New York to study with Freddie Hubbard and Lee Morgan. After earning his M.D., he then returned to the Bay Area where he served out a psychiatric residency and played jazz in his off-hours. While there, he was asked to join Herbie Hancock's innovative funk and fusion-based Mwandishi ensemble for a week-long run of shows in San Francisco. This led to a full-time appointment, and from 1970 to 1973, Henderson toured and recorded with the group, appearing on the influential 1973 album Sextant.

As a leader, Henderson debuted with two well-regarded albums on the independent Capricorn Records label, 1973's Realization and Inside Out. Produced by Skip Drinkwater, whom Henderson met via his work with guitarist Norman Connors, these albums essentially featured the Mwandishi band with Hancock on electric keyboards, Bennie Maupin on reeds, Patrick Gleeson on synthesizers, Buster Williams on bass, and Billy Hart on drums. There were also contributions from drummers Lenny White and Eric Gravatt, as well as future-Headhunters percussionist Bill Summers. Both albums showcased a funky, avant-garde, electric fusion style similar to Henderson's previous work with Hancock. More Drinkwater-produced albums followed on Blue Note, including the psychedelia-dipped Sunburst with George Duke and 1976's Heritage, which featured a young Patrice Rushen on keyboards, sax, and flute.

Around this time, Henderson signed with Capitol Records and released three albums beginning with 1977's Drinkwater-produced Comin' Through. These productions built upon his previous efforts, but found him moving in even more of a cross-over direction with a less spacy, more dance-oriented approach to jazz-funk. In 1978, he scored a U.K. hit with the disco-infused "Prance On," off Mahal. His Capitol era culminated in 1979's equally disco- and soul-leaning Runnin' to Your Love. Although somewhat dismissed as "commercial" in the decades following the fusion era of jazz, Henderson's electric recordings enjoyed great popularity with hip-hop and electronic musicians, and are often cited (along with Miles Davis' and Herbie Hancock's work) as influential on the development of trip-hop and acid jazz.

Moving to New York full-time in 1985, Henderson's solo recordings slowed somewhat as he worked increasingly as a physician. Nonetheless, he stayed active, appearing on albums with Billy Hart, Leon Thomas, Gary Bartz, and others. With 1989's Phantoms, he returned to regular recording with a series of albums that found him embracing an acoustic hard bop sound. He presence continued to grow throughout the '90s with harmonically nuanced, hard-swinging albums like 1994's Inspiration, 1995's Dark Shadows, and 1999's Reemergence. These albums still found Henderson indebted to Davis, but displaying his own brand aggressive, post-bop lyricism. It was an approach that only deepened as he entered his sixties, delivering such albums as 2004's Time and Spaces, 2006's Precious Moment, and 2010's For All We Know.

Along with his own work in the 2000s, Henderson also played with the Mingus Big Band, Benny Golson, and others. He worked regularly with Billy Harper, eventually joining the saxophonist in the all-star ensemble the Cookers alongside longtime associates drummer Billy Hart, pianist George Cables, and bassist Cecil McBee, as well as trumpeter David Weiss and saxophonist Donald Harrison. A regular at New York's Smoke nightclub, Henderson has released several albums for their in-house label, starting with 2015's Collective Portrait. That same year, he celebrated his work with Hancock on 2016's Infinite Spirit: Revisiting Music of the Mwandishi Band. In 2018, he delivered his second Smoke Sessions date with Be Cool, featuring Cookers bandmate Harrison, pianist Kenny Barron, bassist Essiet Essiet, and drummer Mike Clark. A second Smoke Sessions date, Shuffle and Deal, arrived two years later. In 2023, he reunited with longtime-associate and fellow Herbie Hancock band alum drummer Mike Clark for Kosen Rufu.
https://www.allmusic.com/artist/eddie-henderson-mn0000169948#biography

///////

Biografía de Matt Collar
Equilibrando una carrera en psiquiatría con su amor por el post-bop y la fusión con visión de futuro, el trompetista Eddie Henderson ha abierto un camino distintivo en el jazz moderno. Asesorado por Miles Davis en su adolescencia, Henderson surgió como miembro original de la banda Mwandishi de Herbie Hancock en la década de 1970, apareciendo en el histórico álbum de jazz-funk Sextant. A partir de ahí, se embarcó en una carrera en solitario, publicando varios de sus propios álbumes de funk e infusión disco de polinización cruzada para Capricorn, Blue Note y Capitol Records. Estos álbumes, y especialmente su gran avance en el Reino Unido. el éxito" Prance On " de Mahal de 1978, fueron piedras de toque influyentes para los músicos posteriores de hip-hop, electrónica y acid jazz. Henderson, psiquiatra licenciado con un título de la Universidad de Howard, a menudo dividía su tiempo tocando jazz y trabajando en medicina. Desde finales de los 80 en adelante, ha seguido siendo una presencia vital en la escena del jazz de la ciudad de Nueva York, lanzando un grupo de álbumes de jazz acústico bien considerados como For All We Know de 2010 y trabajando como miembro del supergrupo hard bop the Cookers. Hizo su debut en Smoke Sessions con Be Cool del 2018 y se unió al veterano Mike Clark de Hancock Band para Kosen Rufu del 2023.

Nacido como Edward Jackson Henderson en la ciudad de Nueva York en 1940, Henderson creció en una familia impregnada de la tradición del jazz. Su madre era bailarina profesional en el Cotton Club, mientras que su padre era miembro del legendario grupo vocal Charioteers. Animado a tocar música, tomó la trompeta por primera vez alrededor de los nueve años, y recibió una famosa lección temprana de Louis Armstrong, a quien su madre conocía de sus días en Harlem. Durante su adolescencia, Henderson se mudó a San Francisco con su familia, donde continuó progresando como músico. Un estudiante motivado y altamente disciplinado mientras estaba en la escuela secundaria, equilibró su práctica musical con el estudio, la práctica de deportes y la participación en patinaje artístico competitivo. Fue durante estos años que conoció a su ídolo de toda la vida, Miles Davis, quien se quedaba en la casa de sus padres cuando tocaba en el Área de la Bahía. Desde finales de los 50, Davis ejerció una gran influencia en el enfoque del trompetista hacia el jazz. También fue a través de Davis que Henderson conoció al futuro jefe y compañero de banda Herbie Hancock.

Después de un período en la Fuerza Aérea, Henderson se inscribió en la escuela de medicina, obtuvo su título universitario en la Universidad de California y luego terminó sus estudios de medicina en la Universidad de Howard, donde se graduó en 1968. Durante su tiempo en Howard, a menudo pasaba los fines de semana conduciendo desde Washington, DC a Nueva York para estudiar con Freddie Hubbard y Lee Morgan. Después de obtener su doctorado, regresó al Área de la Bahía, donde realizó una residencia psiquiátrica y tocó jazz en sus horas libres. Mientras estuvo allí, se le pidió que se uniera al innovador conjunto Mwandishi de funk y fusión de Herbie Hancock para una serie de espectáculos de una semana en San Francisco. Esto llevó a una cita a tiempo completo, y de 1970 a 1973, Henderson estuvo de gira y grabó con el grupo, apareciendo en el influyente álbum Sextant de 1973.

Como líder, Henderson debutó con dos álbumes bien considerados en el sello independiente Capricorn Records, Realization de 1973 e Inside Out. Producido por Skip Drinkwater, a quien Henderson conoció a través de su trabajo con el guitarrista Norman Connors, estos álbumes presentaban esencialmente a Mwandishi band con Hancock en los teclados eléctricos, Bennie Maupin en las cañas, Patrick Gleeson en los sintetizadores, Buster Williams en el bajo y Billy Hart en la batería. También hubo contribuciones de los bateristas Lenny White y Eric Gravatt, así como del percusionista Bill Summers, futuro cazatalentos. Ambos álbumes mostraron un estilo funky, vanguardista y de fusión eléctrica similar al trabajo anterior de Henderson con Hancock. Más álbumes producidos por Drinkwater siguieron en Blue Note, incluido Sunburst con psicodelia con George Duke y Heritage de 1976, que contó con un joven Patrice Rushen en teclados, saxo y flauta.

Por esta época, Henderson firmó con Capitol Records y lanzó tres álbumes comenzando con Comin' Through, producido por Drinkwater en 1977. Estas producciones se basaron en sus esfuerzos anteriores, pero lo encontraron moviéndose en una dirección aún más cruzada con un enfoque menos espacioso y más orientado a la danza del jazz-funk. En 1978, obtuvo un éxito en el Reino Unido con la canción con infusión de disco "Prance On", de Mahal. Su era en el Capitolio culminó en Runnin' to Your Love, de 1979, igualmente disco y soul. Aunque un poco descartadas como "comerciales" en las décadas posteriores a la era de la fusión del jazz,las grabaciones eléctricas de Henderson gozaron de gran popularidad entre los músicos de hip-hop y electrónica, y a menudo se citan (junto con el trabajo de Miles Davis y Herbie Hancock) como influyentes en el desarrollo de trip-hop y acid jazz.

Al mudarse a Nueva York a tiempo completo en 1985, las grabaciones en solitario de Henderson se ralentizaron un poco a medida que trabajaba cada vez más como médico. Sin embargo, se mantuvo activo, apareciendo en álbumes con Billy Hart, Leon Thomas, Gary Bartz y otros. Con Phantoms de 1989, volvió a grabar regularmente con una serie de álbumes que lo encontraron adoptando un sonido acústico hard bop. Su presencia continuó creciendo a lo largo de los 90 con álbumes armónicamente matizados y oscilantes como Inspiration de 1994, Dark Shadows de 1995 y Reemergence de 1999. Estos álbumes aún encontraban a Henderson en deuda con Davis, pero mostrando su propio lirismo agresivo y post-bop. Fue un enfoque que solo se profundizó a medida que ingresaba a los sesenta, entregando álbumes como Time and Spaces de 2004, Precious Moment de 2006 y For All We Know de 2010.

Junto con su propio trabajo en la década de 2000, Henderson también tocó con Mingus Big Band, Benny Golson y otros. Trabajó regularmente con Billy Harper, y finalmente se unió al saxofonista en el conjunto de estrellas The Cookers junto al baterista Billy Hart, el pianista George Cables y el bajista Cecil McBee, así como al trompetista David Weiss y al saxofonista Donald Harrison. Habitual del club nocturno Smoke de Nueva York, Henderson ha lanzado varios álbumes para su sello interno, comenzando con Collective Portrait de 2015. Ese mismo año, celebró su trabajo con Hancock en Infinite Spirit: Revisiting Music of the Mwandishi Band del 2016. En el 2018, ofreció su segunda cita de Smoke Sessions con Be Cool, con Harrison, compañero de banda de Cookers, el pianista Kenny Barron, el bajista Essiet Essiet y el baterista Mike Clark. Una segunda cita de Smoke Sessions, Shuffle and Deal, llegó dos años después. En el 2023, se reunió con Mike Clark, antiguo asociado y compañero baterista de Herbie Hancock Band, para Kosen Rufu.
https://www.allmusic.com/artist/eddie-henderson-mn0000169948#biography


www.oberlin.edu/eddie-henderson



Monday, March 11, 2024

Philly Joe Jones • Showcase

 



Review by Scott Yanow
This is a particularly interesting hard bop-oriented set led by drummer Philly Joe Jones. Most unusual is "Gwen," a Jones ballad that has the leader on both piano and (via overdubbing) drums in a trio with bassist Jimmy Garrison. Otherwise, trumpeter Blue Mitchell, trombonist Julian Priester, tenor saxophonist Bill Barron, baritone saxophonist Pepper Adams, either Dolo Coker or Sonny Clark on piano, Garrison, and Jones form a septet that performs modern tunes by Barron, Priester, and Jones, in addition to "I'll Never Be the Same" and Philly Joe's feature on "Gone" (based on the Miles Davis/Gil Evans interpretation of "Porgy and Bess"). A well-conceived, diverse, and recommended CD reissue.
https://www.allmusic.com/album/showcase-mw0000318270

///////


Reseña de Scott Yanow
Este es un set orientado al hard bop particularmente interesante dirigido por el baterista Philly Joe Jones. Lo más inusual es "Gwen", una balada de Jones que tiene al líder tanto al piano como (mediante sobregrabación) a la batería en un trío con el bajista Jimmy Garrison. De lo contrario, el trompetista Blue Mitchell, el trombonista Julian Priester, el saxofonista tenor Bill Barron, el saxofonista barítono Pepper Adams, Dolo Coker o Sonny Clark al piano, Garrison y Jones forman un septeto que interpreta melodías modernas de Barron, Priester y Jones, además de "I'll Never Be the Same" y la función de Philly Joe en "Gone" (basada en la interpretación de Miles Davis/Gil Evans de "Porgy and Bess"). Una reedición de CD bien concebida, diversa y recomendada.
https://www.allmusic.com/album/showcase-mw0000318270


Thursday, March 7, 2024

Julian Priester • Keep Swingin'



Review by Scott Yanow
Trombonist Julian Priester sounds very much under the influence of J.J. Johnson during his debut as a leader, a Riverside date reissued on CD in the Original Jazz Classics series. The repertoire is comprised of four Priester originals, one apiece by Jimmy Heath (whose tenor makes the group a quintet on five of the eight songs) and baritonist Charles Davis, and two standards.
Priester is heard in his early prime on a warm version of "Once in a While" and plays solid hard bop with pianist Tommy Flanagan, bassist Sam Jones, drummer Elvin Jones, and sometimes Heath on this swinging, modern, mainstream session.
 
 
Biography
by Steve Huey
Julian Priester was a versatile and highly advanced trombonist capable of playing hard bop, post-bop, R&B, fusion, or full-on avant-garde jazz; however, he remains under-appreciated due to the paucity of sessions he recorded under his own name. Priester was born in Chicago on June 29, 1935, and started out on the city's thriving blues and R&B scene, playing with artists like Muddy Waters, Dinah Washington, and Bo Diddley; he also worked with Sun Ra's early progressive big band outfits during the mid-'50s. In 1958, Priester moved to New York and joined Max Roach's band, appearing on classics like Freedom Now Suite. In 1960, Priester also recorded two hard bop sessions as a leader, Keep Swingin' and Spiritsville. After leaving Roach in 1961, Priester appeared often as a sideman on Blue Note dates, recording with the likes of Freddie Hubbard, Stanley Turrentine, Blue Mitchell, Art Blakey, Joe Henderson, and McCoy Tyner; on a more adventurous note, he also worked with Sam Rivers and played in John Coltrane's Africa/Brass ensemble. Priester worked with Duke Ellington for six months during 1969-70, and shortly thereafter accepted his highest-profile gig with Herbie Hancock's Headhunters-era fusion band. Upon his departure in 1973, Priester moved to San Francisco and recorded two dates for ECM, 1974's Love, Love and 1977's Polarization. In the '80s, Priester joined both Dave Holland's group and the faculty of Cornish College in Seattle, and later returned to Sun Ra's big band. During the '90s, Priester continued to work with Holland, and toured with Charlie Haden's Liberation Music Orchestra. In 1997, he finally led another session of his own for Postcards, titled Hints on Light and Shadow, which featured Sam Rivers. In 2000, Priester received a liver transplant, but was back in action the following year at a benefit concert in his honor.
https://www.allmusic.com/artist/julian-priester-mn0000840184/biography

///////

Reseña de Scott Yanow
El trombonista Julian Priester suena muy bajo la influencia de J.J. Johnson durante su debut como líder, una fecha de Riverside reeditada en CD en la serie Original Jazz Classics. El repertorio está compuesto por cuatro originales de Priester, uno de Jimmy Heath (cuyo tenor hace del grupo un quinteto en cinco de las ocho canciones) y el barítono Charles Davis, y dos estándares.
Priester es escuchado en su mejor momento en una versión cálida de "De vez en cuando" y toca hard bop sólido con el pianista Tommy Flanagan, el bajista Sam Jones, el baterista Elvin Jones, y a veces Heath en esta sesión de swinging, moderna y convencional.
 
 
Biografía
por Steve Huey
Julian Priester fue un trombonista versátil y muy avanzado, capaz de tocar hard bop, post-bop, R&B, fusión o jazz de vanguardia; sin embargo, sigue siendo poco apreciado debido a la escasez de sesiones que grabó con su propio nombre. Priester nació en Chicago el 29 de junio de 1935 y comenzó en la próspera escena del blues y el R&B de la ciudad, tocando con artistas como Muddy Waters, Dinah Washington y Bo Diddley; también trabajó con los primeros conjuntos de big bands progresivas de Sun Ra a mediados de los años 50. En 1958, Priester se trasladó a Nueva York y se unió a la banda de Max Roach, apareciendo en clásicos como Freedom Now Suite. En 1960, Priester también grabó dos sesiones de hard bop como líder, Keep Swingin' y Spiritsville. Después de dejar a Roach en 1961, Priester apareció a menudo como acompañante en las fechas de Blue Note, grabando con gente como Freddie Hubbard, Stanley Turrentine, Blue Mitchell, Art Blakey, Joe Henderson y McCoy Tyner; en una nota más aventurera, también trabajó con Sam Rivers y tocó en el conjunto Africa/Brass de John Coltrane. Priester trabajó con Duke Ellington durante seis meses en 1969-70, y poco después aceptó su actuación más destacada con la banda de fusión de la época de Headhunters de Herbie Hancock. Tras su marcha en 1973, Priester se trasladó a San Francisco y grabó dos discos para ECM, Love, Love de 1974 y Polarization de 1977. En los años 80, Priester se unió al grupo de Dave Holland y a la facultad del Cornish College de Seattle, y más tarde volvió a la big band de Sun Ra. Durante los años 90, Priester siguió trabajando con Holland, y realizó una gira con la Liberation Music Orchestra de Charlie Haden. En 1997, finalmente dirigió otra sesión propia para Postcards, titulada Hints on Light and Shadow, en la que participó Sam Rivers. En 2000, Priester recibió un trasplante de hígado, pero volvió a la acción al año siguiente en un concierto benéfico en su honor.
https://www.allmusic.com/artist/julian-priester-mn0000840184/biography


Monday, February 26, 2024

Billy Cobham • Inner Conflicts

 



Review by Robert Taylor
A solid effort that has been dismissed based upon its associations with two Cobham lemons, Simplicity of Expression: Depth of Thought and B.C., all recorded around the same time. This recording finds Cobham continuing to explore the funk genre; however, the overall mood here is quite darker and more introspective, similar to Crosswinds. "Inner Conflicts" is a haunting song that includes Cobham's experimentation with electronic percussion and synthesizer. ""Nickels and Dimes" is a page out of Cobham's early work, while "El Barrio" is heavily influenced by African rhythms. Of note, Prince's former sidekick Sheila E. performs here with her father Pete. The closer, "Arroyo," is another of Cobham's memorable compositions that he continues to perform.
https://www.allmusic.com/album/inner-conflicts-mw0000069198

///////

Reseña de Robert Taylor
Un esfuerzo sólido que ha sido descartado en función de sus asociaciones con dos limones Cobham, Simplicity of Expression: Depth of Thought y B. C., todos grabados casi al mismo tiempo. En esta grabación, Cobham continúa explorando el género funk; sin embargo, el ambiente general aquí es bastante más oscuro e introspectivo, similar a Crosswinds. "Inner Conflicts" es una canción inquietante que incluye la experimentación de Cobham con percusión electrónica y sintetizador. ""Nickels and Dimes" es una página de los primeros trabajos de Cobham, mientras que "El Barrio" está fuertemente influenciado por los ritmos africanos. Cabe destacar que la excompañera de Prince, Sheila E., actúa aquí con su padre Pete. El cerrador, "Arroyo", es otra de las composiciones memorables de Cobham que continúa interpretando.
https://www.allmusic.com/album/inner-conflicts-mw0000069198


 



www.billycobham.com ...