egroj world: Keith Jarrett
Showing posts with label Keith Jarrett. Show all posts
Showing posts with label Keith Jarrett. Show all posts

Saturday, November 15, 2025

Keith Jarrett • Hymns Spheres

 



Reseña por Richard S. Ginell
En su incansable búsqueda de nuevos territorios para la improvisación, Keith Jarrett se enfrenta al imponente órgano barroco de tubos "Trinity" de Karl Joseph Riepp en la Abadía Benedictina de Ottobeuren, Alemania. Comienza con un pastoral "Himno del Recuerdo", para luego adentrarse en una extensa serie de nueve movimientos de "Esferas" antes de concluir con un grandioso "Himno de Liberación". El aficionado al piano de Jarrett descubrirá rápidamente que su lenguaje organístico no guarda relación con sus interpretaciones pianísticas; prefiere las composiciones lentas, sin pulso, a veces disonantes, a veces reverentes o extáticas, que se entremezclan con el sonido (lo cual tiene sentido en las iglesias con una enorme reverberación donde se encuentran los órganos de tubos). En el noveno movimiento, Jarrett logra que uno piense que está interpretando música electrónica espacial etérea (¡en un órgano del siglo XVIII!). Sin embargo, si hay que aplicar una categoría, a pesar del elemento improvisado, este doble LP es música clásica contemporánea para órgano, mucho más cercana a la de Olivier Messiaen que a cualquier cosa del mundo del jazz, y solo de forma intermitente resulta igual de impactante.
https://www.allmusic.com/album/hymns-spheres-mw0000867587

///////


Review by Richard S. Ginell
Restlessly searching out new territory for improvisations, Keith Jarrett tackles the massive Karl Joseph Riepp "Trinity" Baroque pipe organ at the Benedictine Abbey in Ottobeuren, Germany. He starts out with a pastoral "Hymn of Remembrance," then embarks upon a long nine-movement series of "Spheres" before closing with a grand "Hymn of Release." The devotee of Jarrett's piano will quickly discover that his organ idiom has nothing to do with his piano performances; he likes slow-moving, pulseless, sometimes dissonant, sometimes reverent or ecstatic smears of sound (which makes practical sense in the hugely reverberant churches where pipe organs are found). In the ninth movement, Jarrett can fool you into thinking that he is playing floating electronic space music (on an 18th-century organ!). Yet if one must apply a category, despite the improvisatory element, this double-LP is contemporary classical organ music, much closer to that of Olivier Messiaen than anything in the jazz world -- and only intermittently as striking.
https://www.allmusic.com/album/hymns-spheres-mw0000867587


Tuesday, September 16, 2025

Keith Jarrett • New Vienna

 



New Vienna is the fourth concert recording to be released from Keith Jarrett’s final European solo tour. It follows Munich 2016, Budapest Concert and Bordeaux Concert. Why New Vienna? As Jarrett aficionados will know, his discography already includes a legendary Vienna Concert (recorded at the Vienna State Opera) whose music, he once claimed, spoke “the language of the flame itself”, after long years of “courting the fire”.  Keith Jarrett’s 2016 return to the Austrian capital brought the flames of inspiration to another historic location with lively acoustic properties, the Golden Hall of the Musikverein, where, at the start of the previous century, Schoenberg, Berg and Webern had premiered works that challenged and changed the course of modern music. New Vienna, shaping its new music in the moment, is near-encyclopedic in scope. The album is issued as Keith Jarrett turns 80.
https://ecmrecords.com/product/new-vienna-keith-jarrett/

There is a certain degree of inevitability that with much, if not all, of Keith Jarrett’s final European tour of 2016 having been recorded that ECM have released a fourth album of music from the series of concerts.

So, what does one make of the music recorded at Goldener Saal, Musikverein, Vienna, and yet another solo concert of improvised music from the pianist? In my review of the Bordeaux Concert released in September 2022 I wrote that “These concerts from 2016 stand as a testament to Jarrett’s creative abilities as an improviser and storyteller par excellence, and as a concert series it is remarkable how an artist can sustain such heights of creative brilliance ensuring that each concert has its own unique character and form from the one that proceeds it.” and this latest release substantiates that statement in a remarkable run of performances by Jarret in July 2016.
https://jazzviews.net/keith-jarrett-new-vienna/


The evening began with extraordinary anticipation as the Golden Hall filled to capacity, creating an atmosphere of reverent expectation for what many in the audience understood would be a rare opportunity to hear one of jazz's most celebrated improvisers in an optimal acoustic environment. However, the concert's opening moments quickly revealed the dynamics that often characterize Keith Jarrett's live performances, as the pianist's demands took center stage in a dramatic standoff with audience behavior.

Upon entering the stage to enthusiastic applause, Keith Jarrett immediately declared: "I will not play a single note until the two people who just took a photo leave this concert hall. If you're sitting beside them, urge them to leave or I won't play." This ultimatum, delivered with the intensity of what one observer characterized as "a toddler mid-tantrum," led to Jarrett's exit from the stage and the return of house lights, creating a tense atmosphere in the packed audience.

The standoff continued long enough for some members of the audience to begin considering the venue's refund policy before a man from approximately the twenty-fifth row voluntarily left the auditorium, to allow the performance to proceed. The whole atmosphere had changed from one of anticipatory adulation to one of tense and wrought anxiety.

"New Vienna" presents a suite of distinct parts, each a world unto itself.

"Part 1" Jarrett started the first piece sounding like Cecil Taylor, at least as much like Cecil Taylor as Jarrett allows himself. Soon Jarrett exerted control and the piano thunder subsided. There was still aggression, and it eventually turned into what sounded like metallic raindrops pattering on glass. This was the longest section of the performance.

"Part 2" Meditative. There is beauty in the construct. What is in Jarrett's mind as he builds this? What is in the minds of the audience? There is a kind of religiosity here. This processional music creates sound pictures. The mood is maintained for the whole track.

"Part 3" A rhythmic pattern develops with the left hand and right hand working independently. Two streams of thought clashing, a strange kind of counterpoint. There is a driven, relentless motif building. The ending is abrupt, as if he tires of the direction he has taken.

"Part 4" Quietly a simple melody, almost a refrain, is evolving and emerging. Suppressed romanticism could be a hymn leading to a surging triumphalism and a peaceful resolution.

"Part 5" seems to have been affected by the mood of the previous piece. The subtle structure opens the piece out with rippling notes over the very gentle rhythm. The second part is resolved when Jarrett discovers the theme. Gentleness is all. The mood of anger at the beginning seems to have dissipated.

"Part 6" Abstractions gliding to and fro. Counterpoint with the right hand dominant. An emphasis on the high keys is played off against the middle keys.

"Part 7" Tentative opening leading to a different rhythm. This is almost a lullaby, morphing into sheer pianistic artistry. Does Jarrett evade sentimentality? This skirts the edges of mawkishness at times. Recovering and edging towards Tchaikovskian grandeur.

"Part 8" Almost a reaction to the last piece, changing the mood completely, surging boogie, almost a crowd pleaser. Played with complete artistry.

"Part 9" Country music with a defined rhythm, clouds drifting over the Blue Mountains. You can hear a composition evolving as the piece progresses. This is Americana writ large.

Then, to finish, there is "Somewhere Over the Rainbow." This is not a sardonic take on the piece like Archie Shepp on "The Shadow of Your Smile" or Thelonious Monk's gently derisive "I'm Getting Sentimental Over You." No, this is played straight with occasional creative embellishments. The question is: what does the encore tell us about what went before? That was ephemeral music. Why play this with its echoes of Judy Garland, Eva Cassidy, and even Cliff Richard? What is it meant to make the audience feel? A bonbon for good behaviour?

Jarrett is a remarkable pianist. He holds his audience in thrall. In 2016, he was at a peak with solo concerts in Europe performed in Budapest, Vienna, Rome and Munich. He was brave and daring to face an audience with no preparation, just his wits and musical creativity to sustain him. All those who ventured to his concerts were aware of his diva tendencies. Most of them were prepared to forgive him or even secretly to enjoy the totemic tantrums.

There is an added frisson to this album's release with Keith Jarrett's eightieth birthday being celebrated. The health problems he has suffered in recent years suggest that there will be no more solo concerts. 
https://www.allaboutjazz.com/new-vienna-keith-jarrett-ecm-records__925

///////


New Vienna es la cuarta grabación de concierto que se lanzará de la última gira solista europea de Keith Jarrett. Sigue a Munich 2016, Budapest Concert y Bordeaux Concert. ¿Por qué Nueva Viena? Como sabrán los aficionados a Jarrett, su discografía ya incluye un legendario Concierto de Viena (grabado en la Ópera Estatal de Viena) cuya música, afirmó una vez, hablaba "el lenguaje de la llama misma", después de largos años de "cortejar el fuego".  El regreso de Keith Jarrett en 2016 a la capital austriaca llevó las llamas de la inspiración a otro lugar histórico con animadas propiedades acústicas, el Golden Hall del Musikverein, donde, a principios del siglo anterior, Schoenberg, Berg y Webern estrenaron obras que desafiaron y cambiaron el curso de la música moderna.. La Nueva Viena, que está dando forma a su nueva música en este momento, tiene un alcance casi enciclopédico. El álbum se publica cuando Keith Jarrett cumple 80 años.
https://ecmrecords.com/product/new-vienna-keith-jarrett/

Existe un cierto grado de inevitabilidad de que, habiendo grabado gran parte, si no toda, la última gira europea de Keith Jarrett de 2016, ECM haya lanzado un cuarto álbum de música de la serie de conciertos.

Entonces, ¿qué opina uno de la música grabada en Goldener Saal, Musikverein, Viena, y de otro concierto en solitario de música improvisada del pianista? En mi reseña del Concierto de Burdeos publicado en septiembre de 2022, escribí que " Estos conciertos de 2016 son un testimonio de las habilidades creativas de Jarrett como improvisador y narrador por excelencia, y como serie de conciertos es notable cómo un artista puede mantener tales alturas de brillantez creativa asegurando que cada concierto tenga su propio carácter y forma únicos a partir del que lo produce."y este último lanzamiento corrobora esa afirmación en una notable serie de actuaciones de Jarret en julio de 2016.
https://jazzviews.net/keith-jarrett-new-vienna/


La velada comenzó con una anticipación extraordinaria cuando el Golden Hall se llenó a capacidad, creando una atmósfera de expectativa reverente por lo que muchos en la audiencia entendieron que sería una rara oportunidad de escuchar a uno de los improvisadores más célebres del jazz en un ambiente acústico óptimo. Sin embargo, los momentos iniciales del concierto revelaron rápidamente la dinámica que a menudo caracteriza las presentaciones en vivo de Keith Jarrett, ya que las demandas del pianista tomaron protagonismo en un enfrentamiento dramático con el comportamiento de la audiencia.

Al entrar al escenario entre aplausos entusiastas, Keith Jarrett declaró de inmediato:" No tocaré una sola nota hasta que las dos personas que acaban de tomarse una foto salgan de esta sala de conciertos. Si estás sentado junto a ellos, instalos a que se vayan o no jugaré. Este ultimátum, entregado con la intensidad de lo que un observador caracterizó como "una rabieta a mitad de camino", llevó a Jarrett a salir del escenario y al regreso de las luces de la casa, creando una atmósfera tensa en la concurrida audiencia . 

El enfrentamiento continuó el tiempo suficiente para que algunos miembros de la audiencia comenzaran a considerar la política de reembolso del lugar antes de que un hombre de aproximadamente la vigésimo quinta fila abandonara voluntariamente el auditorio, para permitir que continuara la presentación. Toda la atmósfera había cambiado de una adulación anticipatoria a una de ansiedad tensa y forjada.

"Nueva Viena" presenta un conjunto de partes distintas, cada una un mundo en sí misma.

"Parte 1" Jarrett comenzó la primera pieza sonando como Cecil Taylor, al menos tanto como Cecil Taylor como Jarrett se permite. Pronto Jarrett ejerció el control y el trueno del piano disminuyó. Todavía había agresión, y eventualmente se convirtió en lo que sonaba como gotas de lluvia metálicas golpeando el vidrio. Esta fue la sección más larga de la actuación.

"Parte 2" Meditativa. Hay belleza en la construcción. ¿Qué hay en la mente de Jarrett mientras construye esto? ¿Qué hay en la mente de la audiencia? Aquí hay una especie de religiosidad. Esta música procesional crea imágenes sonoras. El ambiente se mantiene durante toda la pista.

"Parte 3" Se desarrolla un patrón rítmico con la mano izquierda y la mano derecha trabajando de forma independiente. Dos corrientes de pensamiento chocando, una extraña especie de contrapunto. Hay un edificio de motivos impulsado e implacable. El final es abrupto, como si se cansara de la dirección que ha tomado.

"Parte 4" En silencio, una melodía simple, casi un estribillo, está evolucionando y emergiendo. El romanticismo reprimido podría ser un himno que conduzca a un triunfalismo creciente y una resolución pacífica.

"Parte 5" parece haberse visto afectada por el estado de ánimo de la pieza anterior. La estructura sutil abre la pieza con notas ondulantes sobre el ritmo muy suave. La segunda parte se resuelve cuando Jarrett descubre el tema. La gentileza lo es todo. El estado de ánimo de ira al principio parece haberse disipado.

Abstracciones de la" Parte 6 " deslizándose de un lado a otro. Contrapunto con la mano derecha dominante. Un énfasis en las teclas altas se juega contra las teclas medias.

"Parte 7" Apertura tentativa que conduce a un ritmo diferente. Esto es casi una canción de cuna, transformándose en puro arte pianístico. ¿Jarrett evade el sentimentalismo? Esto bordea los bordes de la mucosidad a veces. Recuperándose y avanzando hacia la grandeza chaikovskiana.

"Part 8" Casi una reacción a la última pieza, cambiando el estado de ánimo por completo, boogie acelerado, casi un deleite para el público. Tocado con total maestría.

"Parte 9" Música country con un ritmo definido, nubes flotando sobre las Montañas Azules. Puedes escuchar una composición evolucionando a medida que avanza la pieza. Esto es Americana escrito en grande.

Luego, para terminar, está " Somewhere Over the Rainbow."Esta no es una versión sardónica de la pieza como Archie Shepp en "La sombra de Tu Sonrisa" o la gentilmente burlona de Thelonious Monk "Me estoy Poniendo Sentimental por Ti."No, esto se juega directamente con adornos creativos ocasionales. La pregunta es: ¿qué nos dice el bis sobre lo que sucedió antes? Eso fue música efímera. ¿Por qué tocar esto con sus ecos de Judy Garland, Eva Cassidy e incluso Cliff Richard? ¿Qué pretende hacer sentir al público? ¿Un bombón para el buen comportamiento?

Jarrett es un pianista extraordinario. Mantiene esclavizada a su audiencia. En 2016, estuvo en su apogeo con conciertos en solitario en Europa realizados en Budapest, Viena, Roma y Munich. Fue valiente y atrevido al enfrentarse a un público sin preparación, solo su ingenio y creatividad musical para sostenerlo. Todos los que se aventuraban a sus conciertos eran conscientes de sus tendencias de diva. La mayoría de ellos estaban dispuestos a perdonarlo o incluso a disfrutar secretamente de las rabietas totémicas.

Hay un escalofrío adicional al lanzamiento de este álbum con la celebración del octogésimo cumpleaños de Keith Jarrett. Los problemas de salud que ha sufrido en los últimos años hacen pensar que no habrá más conciertos en solitario. 
https://www.allaboutjazz.com/new-vienna-keith-jarrett-ecm-records__925


Sunday, March 30, 2025

Art Blakey • Buttercorn Lady




Review by Scott Yanow
Few jazz followers would think of trumpeter Chuck Mangione and pianist Keith Jarrett as former members of Art Blakey's Jazz Messengers, but in 1966, they both worked in the drummer's classic hard bop unit and the stint gave them needed exposure and helped the pair to develop their own individual voices. With tenor saxophonist Frank Mitchell and bassist Reggie Johnson completing the quintet, this particular version of the Jazz Messengers only had the opportunity to record this one excellent live LP but proved to be a worthy successor to their more acclaimed predecessors.
https://www.allmusic.com/album/buttercorn-lady-mw0000187725

///////


Reseña de Scott Yanow
Pocos seguidores del jazz pensarían en el trompetista Chuck Mangione y el pianista Keith Jarrett como antiguos miembros de los Jazz Messengers de Art Blakey, pero en 1966, ambos trabajaron en la clásica unidad de hard bop del baterista y el período les dio la exposición necesaria y ayudó a la pareja a desarrollar sus propias voces individuales. Con el saxofonista tenor Frank Mitchell y el bajista Reggie Johnson completando el quinteto, esta versión particular de los Jazz Messengers sólo tuvo la oportunidad de grabar este excelente LP en directo, pero demostró ser un digno sucesor de sus más aclamados predecesores.
https://www.allmusic.com/album/buttercorn-lady-mw0000187725


 



artblakey.com ...



Colaborador / Contributor:  Pierre


Thursday, February 20, 2025

Art Blakey & The Jazz Messengers • Buttercorn Lady

 



Review
by Scott Yanow
Few jazz followers would think of trumpeter Chuck Mangione and pianist Keith Jarrett as former members of Art Blakey's Jazz Messengers, but in 1966, they both worked in the drummer's classic hard bop unit and the stint gave them needed exposure and helped the pair to develop their own individual voices.
With tenor saxophonist Frank Mitchell and bassist Reggie Workman completing the quintet, this particular version of The Jazz Messengers only had the opportunity to record this one excellent live album but proved to be a worthy successor to their more acclaimed predecessors.
https://www.allmusic.com/album/buttercorn-lady-mw0000187725

///////


Reseña
por Scott Yanow
Pocos seguidores del jazz pensarían en el trompetista Chuck Mangione y el pianista Keith Jarrett como antiguos miembros de los Jazz Messengers de Art Blakey, pero en 1966, ambos trabajaron en la clásica unidad de hard bop del baterista y el período les dio la exposición necesaria y ayudó a la pareja a desarrollar sus propias voces individuales.
Con el saxofonista tenor Frank Mitchell y el bajista Reggie Workman completando el quinteto, esta versión particular de The Jazz Messengers sólo tuvo la oportunidad de grabar este excelente álbum en directo, pero demostró ser un digno sucesor de sus predecesores más aclamados.
https://www.allmusic.com/album/buttercorn-lady-mw0000187725


artblakey.com ...


Charles Lloyd • Forest Flower

 



Biography
by Matt Collar

Saxophonist Charles Lloyd is a forward-thinking musician whose supreme improvisational talents and interest in cross-pollinating jazz with rock as well as non-Western styles of music, established him as one of the key figures in the development of fusion and world music. Albums like Love In (1966), Forest Flower (1967), and In the Soviet Union (1970) were so successful in showcasing his warm, accessible playing style on tenor saxophone and flute that for a time he enjoyed the benefits and curses of the life of a rock star, playing sold-out dates across the world. The pressure left him feeling spiritually empty, and he left the music scene for a decade to follow a solitary path. After returning in 1981, Lloyd became one of jazz's elder statesmen, creating a body of work that reflects the influence of his forbears and collaborators. He has continued to work at a near-prolific pace with various ensembles that showcase different aspects of his musical persona. He signed to Blue Note Records in 2015 for the release of the charting live album Wild Man Dance, and formed an all-star fusion outfit called the Marvels with guitarists Bill Frisell and Greg Leisz. Their debut, I Long to See You, followed in 2016. Two years later, Lloyd, the Marvels, and singer/songwriter Lucinda Williams joined forces on Vanished Gardens. 8: Kindred Spirits (Live from the Lobero) was released in 2020. In early 2021, Lloyd's Marvels issued a cover of Leonard Cohen's "Anthem" to introduce the studio album Tone Poem that appeared in March.

Born in Memphis, Tennessee on March 15, 1938, Lloyd grew up surrounded by the vibrant blues and jazz scenes of his native city. Given a saxophone at age nine, Lloyd eventually studied with Memphis' legendary pianist Phineas Newborn, as well as saxophonist Irvin Reason. By his teens, Lloyd was not only best friends with schoolmate and trumpeter Booker Little, but was also gigging locally with such artists as saxophonist George Coleman and future blues icons including Bobby "Blue" Bland, Howlin' Wolf, B.B. King, and others.

In 1956, Lloyd left Memphis and enrolled at the University of Southern California to study classical music, ultimately earning a master's degree. During this time, he performed around Los Angeles with a veritable who's who of avant-garde jazzmen including saxophonist Ornette Coleman, saxophonist Eric Dolphy, and vibraphonist Bobby Hutcherson. He also became a working member of Gerald Wilson's big band. In 1960, Lloyd joined drummer Chico Hamilton's ensemble as musical director, replacing Dolphy, who had left to play with bassist Charles Mingus. During his time with Hamilton, Lloyd was responsible for writing and arranging much of the music in the band and recorded several albums with Hamilton, including 1962's Transfusion, 1963's A Different Kind of Journey, 1963's A Man from Two Worlds, and 1963's Passin' Thru.

By the mid-'60s, Lloyd had developed into a highly adept writer/arranger as well as a virtuoso improviser, and regular sojourns to New York City brought him into contact with such luminaries as saxophonist John Coltrane, trumpeter Miles Davis, saxophonist Coleman Hawkins, Mingus, and saxophonist Cannonball Adderley, whose group he joined in 1964. Also during this time, Lloyd began recording as a leader and released several albums, including 1965's Discovery! The Charles Lloyd Quartet and 1965's Of Course, Of Course. Lloyd continued recording as a leader after he left Adderley in 1965 and formed his own quartet, which featured future Miles Davis alum pianist Keith Jarrett, drummer Jack DeJohnette, and bassist Cecil McBee. An extremely creative, intuitive, and adventurous ensemble, Lloyd's quartet released several exceptional albums during this time, including 1966's Dream Weaver, the 1966 live album Charles Lloyd in Europe, and 1966's Love-In.

However, this ensemble's appearance at the Monterey Pop Festival in 1966, and the subsequent album Forest Flower: Charles Lloyd at Monterey, are what truly caught the public's attention. An expansive, sophisticated, and genre-bending performance, Forest Flower found Lloyd and his group in peak creative form, mixing his long-burgeoning interest in Eastern music with modal and avant-garde jazz. The performance was a highlight at the festival and the album was one of the first jazz recordings to sell a million copies, gain heavy radio play, and garner a wide crossover audience during a time when rock was quickly superseding jazz in the popular mindset.

His success at Monterey buoyed Lloyd's career, and he spent much of the late '60s sharing billing at such famed rock venues as San Francisco's Fillmore Auditorium alongside artists like guitarist Jimi Hendrix, Cream, and the Grateful Dead. Such was Lloyd's popularity that in 1967 he was voted Jazz Artist of the Year by DownBeat and toured Europe, even playing in the U.S.S.R. during a time when the government was discouraging jazz performances. Lloyd's genre-bending jazz dovetailed perfectly with the free-thinking experimentation of the late '60s, and although his music was based in acoustic jazz, many artists took notice and went the extra step toward electrifying jazz, most notably Miles Davis, whose 1969 classic Bitches Brew drew upon many of the same rock and world music influences that Lloyd had experimented with.

In the early '70s, with his career at its peak, Lloyd underwent a spiritual crisis. He withdrew from the public eye and moved to Big Sur to focus on what he described as an inner spiritual journey and to practice meditation. He remained out of sight until 1981, when he met the talented 18-year-old French pianist Michel Petrucciani. Inspired by Petrucciani's immense skill, Lloyd toured with the young pianist throughout the early '80s and released several albums, including the live Montreux (1982) and 1983's A Night in Copenhagen. In the late '80s, Lloyd formed a quartet with Swedish pianist Bobo Stenson and released several albums on ECM, including 1989's Fish Out of Water, 1991's Notes from Big Sur, and 1996's Canto.

His association with ECM continued throughout the next decade, a time of renewed public interest in Lloyd, and he built a steady body of work for the label, including 1999's Voice in the Night with guitarist John Abercrombie and 2000's The Water Is Wide with pianist Brad Mehldau. In August of 2001 Lloyd issued Hyperion with Higgins, an archival live date celebrating the memory of drummer Billy Higgins, who had passed in May. His 2002 album Lift Every Voice was scheduled to be recorded on the night of September 11, 2001 at New York City's Blue Note club. In the aftermath of 9/11, however, it was delayed until February when Lloyd, with pianist Geri Allen, drummer Billy Hart, guitarist John Abercrombie, and bassists Marc Johnson and Larry Grenadier played two gigs; their material drew from public-domain spirituals, pop/rock songs, R&B tunes and folk songs, Ellingtonia, and original compositions. The band's collective goal was to illustrate the power of music to provide empathy, compassion, and solace in the face of darkness. Lift Every Voice was issued in October, and has since become one of the saxophonist's most beloved albums.

In 2004, Lloyd released Which Way Is East, a collection of duets recorded with Higgins in the months before he died -- they constitute his final recordings. In 2006, Lloyd released the live album Sangam, featuring Indian tabla master Zakir Hussain. Two years later he returned with another live album, Rabo de Nube, this time with pianist Jason Moran. In 2010, Lloyd released Mirror, his 13th album for ECM, once again featuring Moran, along with bassist Reuben Rogers and drummer Eric Harland. The live album Athens Concert, featuring vocalist Maria Farantouri, followed in 2011. Lloyd continued touring for most of 2012. His next studio effort was a duet offering with pianist Jason Moran entitled Hagar's Song, which was issued in February of 2013. The same year, the saxophonist was commissioned to write and perform a work for Poland's Jazztopad Festival in Wrocław. The festival also screened Arrows Into Infinity, a documentary that looked at Lloyd's life and career. It was directed by Jeffrey Morse and his life partner, manager, and co-producer Dorothy Darr. The film made the festival and theater circuit before being released on disc by ECM in 2014.

After a nearly three-decade tenure with ECM, Lloyd re-signed to Blue Note in early 2015. His debut for the label, Wild Man Dance, had been commissioned by the Jazztopad Festival two years earlier. His band on the date included pianist Gerald Clayton, bassist Joe Sanders, and drummer Gerald Cleaver, with guest appearances from Greek lyra player Sokratis Sinopoulos and Hungarian cimbalom master Miklós Lukács. Wild Man Dance was released in April.

For his second Blue Note release, Lloyd had intended to use a 2013 concert recording made at UCLA's Royce Hall featuring guitarist Bill Frisell. However, producer Darr convinced him to re-enter the studio with Frisell instead. Along with drummer Harland, guitarist Greg Leisz, and bassist Reuben Rogers, they cut a set of traditional and folk tunes, and re-recorded some of Lloyd's earlier compositions, including "Of Course, Of Course," which was issued as a pre-release single. There were two guest vocal appearances: Norah Jones assisted on the pop nugget "You Are So Beautiful" and Willie Nelson lent his voice to a reading of Ed McCurdy's "Last Night I Had the Strangest Dream." Attributed to Charles Lloyd & the Marvels, the finished album was titled I Long to See You and was released in early 2015.

The saxophonist celebrated the tenth anniversary of his New Quartet with Moran, Rogers and Harland, with Passin' Thru in the summer of 2017. The live offering featured compositions from across his long career including the title track, which made its first recorded appearance in 1963 when he was a member of Hamilton's quintet. It also featured a new version of "Dream Weaver," the title of his first quartet's debut album in 1966.

Lloyd reconvened the Marvels for 2018's Vanished Gardens on Blue Note that also featured special guest Lucinda Williams. The singer/songwriter, who had worked with Leisz and Frisell before, met Lloyd backstage at a Marvels concert. The pair got along well, and before long, she invited him to open one of her own shows. He returned the favor, and the two decided to work together. Vanished Gardens, co-produced by Darr and Don Was, features Williams on four revisioned versions of originals from her catalog as well as a cover of Jimi Hendrix's "Angel." The rest of the album comprises three tracks by Lloyd, Thelonious Monk's "Monk's Mood," and the standard "Ballad of the Sad Young Men." In the aftermath of the record's release in June, the Marvels and Williams embarked on a nationwide tour for the rest of the calendar year.

The saxophonist celebrated his 80th birthday on March 15, 2018 at his hometown venue, Santa Barbara's Lobero Theatre, accompanied by guitarist Julian Lage, pianist Gerald Clayton, bassist Reuben Rogers, and drummer Eric Harland. Also on the scene for the occasion were organist Booker T. Jones and bassist (and Blue Note president) Don Was. They joined the ensemble midway through. A document of that event simply entitled 8: Kindred Spirits (Live from the Lobero), was issued by Blue Note Records in February of 2020.

While the pandemic shut down touring and, for practical purposes, collaborations, Lloyd and the Marvels soldiered on in the studio. In February 2021, the release of the single "Anthem" by Leonard Cohen appeared to positive critical notice. In March, the band issued the full-length Tone Poem, the first-ever new release in the label's Tone Poet deluxe vinyl series. The album also included covers by Ornette Coleman, Thelonious Monk, and Gabor Szabo, and a live reading of the Ignacio Jacinto Villa Fernandez Cuban standard "Ay Amor." Lloyd contributed three original compositions to the date, including the title track and "Prayer."

///////

Biografía
por Matt Collar
El saxofonista Charles Lloyd es un músico con visión de futuro cuyo talento supremo para la improvisación y su interés por la polinización cruzada del jazz con el rock y los estilos musicales no occidentales le convirtieron en una de las figuras clave en el desarrollo de la fusión y la música del mundo. Álbumes como Love In (1966), Forest Flower (1967) e In the Soviet Union (1970) tuvieron tanto éxito al mostrar su estilo cálido y accesible de tocar el saxofón tenor y la flauta, que durante un tiempo disfrutó de los beneficios y las maldiciones de la vida de una estrella del rock, actuando con las entradas agotadas en todo el mundo. La presión le hizo sentirse espiritualmente vacío, y dejó la escena musical durante una década para seguir un camino solitario. Tras su regreso en 1981, Lloyd se convirtió en uno de los ancianos del jazz, creando una obra que refleja la influencia de sus antepasados y colaboradores. Ha seguido trabajando a un ritmo casi prolífico con varios conjuntos que muestran diferentes aspectos de su persona musical. Firmó con Blue Note Records en 2015 para el lanzamiento del álbum en vivo Wild Man Dance, que está en la lista de éxitos, y formó un conjunto de fusión de estrellas llamado The Marvels con los guitarristas Bill Frisell y Greg Leisz. Su debut, I Long to See You, llegó en 2016. Dos años después, Lloyd, los Marvels y la cantante y compositora Lucinda Williams unieron sus fuerzas en Vanished Gardens. 8: Kindred Spirits (Live from the Lobero) se publicó en 2020. A principios de 2021, los Marvels de Lloyd publicaron una versión de "Anthem" de Leonard Cohen para presentar el álbum de estudio Tone Poem que apareció en marzo.

Nacido en Memphis, Tennessee, el 15 de marzo de 1938, Lloyd creció rodeado de las vibrantes escenas de blues y jazz de su ciudad natal. A los nueve años le regalaron un saxofón y acabó estudiando con el legendario pianista de Memphis Phineas Newborn, así como con el saxofonista Irvin Reason. En su adolescencia, Lloyd no sólo era el mejor amigo de su compañero de escuela y trompetista Booker Little, sino que también actuaba localmente con artistas como el saxofonista George Coleman y futuros iconos del blues como Bobby "Blue" Bland, Howlin' Wolf, B.B. King y otros.

En 1956, Lloyd dejó Memphis y se matriculó en la Universidad del Sur de California para estudiar música clásica, obteniendo finalmente un máster. Durante este tiempo, actuó en Los Ángeles con un verdadero "quién es quién" de jazzistas de vanguardia, como el saxofonista Ornette Coleman, el saxofonista Eric Dolphy y el vibrafonista Bobby Hutcherson. También fue miembro activo de la big band de Gerald Wilson. En 1960, Lloyd se unió al conjunto del baterista Chico Hamilton como director musical, sustituyendo a Dolphy, que se había marchado para tocar con el bajista Charles Mingus. Durante su estancia con Hamilton, Lloyd se encargó de escribir y arreglar gran parte de la música de la banda y grabó varios álbumes con Hamilton, como Transfusion, de 1962, A Different Kind of Journey, de 1963, A Man from Two Worlds y Passin' Thru, de 1963.

A mediados de los años 60, Lloyd se había convertido en un compositor y arreglista muy hábil, así como en un virtuoso de la improvisación, y las estancias regulares en Nueva York le pusieron en contacto con personalidades como el saxofonista John Coltrane, el trompetista Miles Davis, el saxofonista Coleman Hawkins, Mingus y el saxofonista Cannonball Adderley, a cuyo grupo se unió en 1964. ¡También durante esta época, Lloyd comenzó a grabar como líder y publicó varios álbumes, como Discovery! The Charles Lloyd Quartet y Of Course, Of Course de 1965. Lloyd continuó grabando como líder después de dejar a Adderley en 1965 y formó su propio cuarteto, en el que participaron el futuro pianista de Miles Davis Keith Jarrett, el baterista Jack DeJohnette y el bajista Cecil McBee. El cuarteto de Lloyd, un conjunto extremadamente creativo, intuitivo y aventurero, publicó varios álbumes excepcionales durante esta época, como Dream Weaver, de 1966, el álbum en directo Charles Lloyd in Europe, de 1966, y Love-In, de 1966.

Sin embargo, la aparición de este conjunto en el Monterey Pop Festival de 1966, y el posterior álbum Forest Flower: Charles Lloyd at Monterey, es lo que realmente llamó la atención del público. Forest Flower, una actuación expansiva, sofisticada y que trastoca los géneros, encontró a Lloyd y a su grupo en plena forma creativa, mezclando su creciente interés por la música oriental con el jazz modal y de vanguardia. La actuación fue una de las más destacadas del festival y el álbum fue una de las primeras grabaciones de jazz que vendió un millón de copias, obtuvo una gran difusión en la radio y consiguió una amplia audiencia en una época en la que el rock estaba desbancando rápidamente al jazz en la mentalidad popular.

Su éxito en Monterey impulsó la carrera de Lloyd, que pasó gran parte de los últimos años de la década de los 60 compartiendo cartel en famosos locales de rock como el Fillmore Auditorium de San Francisco junto a artistas como el guitarrista Jimi Hendrix, Cream y Grateful Dead. La popularidad de Lloyd fue tal que en 1967 fue elegido artista de jazz del año por DownBeat y realizó una gira por Europa, llegando a tocar en la URSS en una época en la que el gobierno desaconsejaba las actuaciones de jazz. El jazz de Lloyd, que transgredía los géneros, encajaba perfectamente con la experimentación de pensamiento libre de finales de los 60 y, aunque su música se basaba en el jazz acústico, muchos artistas se dieron cuenta y dieron un paso más hacia el jazz electrizante, sobre todo Miles Davis, cuyo clásico de 1969, Bitches Brew, se basó en muchas de las mismas influencias del rock y la música del mundo con las que Lloyd había experimentado.

A principios de los años 70, con su carrera en la cima, Lloyd sufrió una crisis espiritual. Se retiró de la escena pública y se trasladó a Big Sur para centrarse en lo que describió como un viaje espiritual interior y practicar la meditación. Permaneció oculto hasta 1981, cuando conoció al talentoso pianista francés de 18 años Michel Petrucciani. Inspirado por la inmensa habilidad de Petrucciani, Lloyd salió de gira con el joven pianista a lo largo de los primeros años de la década de los 80 y publicó varios álbumes, entre ellos el de Montreux (1982) en directo y A Night in Copenhagen (1983). A finales de los 80, Lloyd formó un cuarteto con el pianista sueco Bobo Stenson y publicó varios álbumes en ECM, como Fish Out of Water (1989), Notes from Big Sur (1991) y Canto (1996).

Su asociación con ECM continuó a lo largo de la siguiente década, una época de renovado interés público en Lloyd, y construyó un cuerpo de trabajo constante para el sello, incluyendo Voice in the Night de 1999 con el guitarrista John Abercrombie y The Water Is Wide de 2000 con el pianista Brad Mehldau. En agosto de 2001, Lloyd publicó Hyperion with Higgins, una fecha de archivo en directo que celebraba la memoria del batería Billy Higgins, fallecido en mayo. Su álbum de 2002 Lift Every Voice estaba programado para ser grabado la noche del 11 de septiembre de 2001 en el club Blue Note de Nueva York. Sin embargo, tras el 11-S, se retrasó hasta febrero, cuando Lloyd, junto con la pianista Geri Allen, el batería Billy Hart, el guitarrista John Abercrombie y los bajistas Marc Johnson y Larry Grenadier dieron dos conciertos; su material se basó en espirituales de dominio público, canciones pop/rock, melodías de R&B y canciones folclóricas, Ellingtonia y composiciones originales. El objetivo colectivo de la banda era ilustrar el poder de la música para proporcionar empatía, compasión y consuelo ante la oscuridad. Lift Every Voice se publicó en octubre, y desde entonces se ha convertido en uno de los álbumes más queridos del saxofonista.

En 2004, Lloyd publicó Which Way Is East, una colección de dúos grabados con Higgins en los meses anteriores a su muerte, que constituyen sus últimas grabaciones. En 2006, Lloyd publicó el álbum en directo Sangam, con el maestro de la tabla india Zakir Hussain. Dos años después volvió con otro álbum en directo, Rabo de Nube, esta vez con el pianista Jason Moran. En 2010, Lloyd publicó Mirror, su decimotercer álbum para ECM, de nuevo con Moran, junto con el bajista Reuben Rogers y el batería Eric Harland. El álbum en directo Athens Concert, con la vocalista Maria Farantouri, le siguió en 2011. Lloyd siguió de gira durante la mayor parte de 2012. Su siguiente trabajo de estudio fue un dúo con el pianista Jason Moran titulado Hagar's Song, que se publicó en febrero de 2013. Ese mismo año, el saxofonista recibió el encargo de escribir e interpretar una obra para el Festival Jazztopad de Polonia en Wrocław. En el festival también se proyectó Arrows Into Infinity, un documental que repasa la vida y la carrera de Lloyd. Fue dirigido por Jeffrey Morse y su compañera de vida, mánager y coproductora Dorothy Darr. La película recorrió el circuito de festivales y teatros antes de ser editada en disco por ECM en 2014.

Después de un período de casi tres décadas con ECM, Lloyd volvió a firmar con Blue Note a principios de 2015. Su debut para el sello, Wild Man Dance, había sido encargado por el Festival Jazztopad dos años antes. Su banda en esa fecha incluía al pianista Gerald Clayton, al bajista Joe Sanders y al baterista Gerald Cleaver, con apariciones de invitados como el lira griego Sokratis Sinopoulos y el maestro húngaro del cimbalom Miklós Lukács. Wild Man Dance se publicó en abril.

Para su segundo lanzamiento en Blue Note, Lloyd tenía la intención de utilizar una grabación de un concierto realizado en 2013 en el Royce Hall de la UCLA con el guitarrista Bill Frisell. Sin embargo, el productor Darr le convenció para que volviera a entrar en el estudio con Frisell en su lugar. Junto con el baterista Harland, el guitarrista Greg Leisz y el bajista Reuben Rogers, grabaron un conjunto de melodías tradicionales y folclóricas, y volvieron a grabar algunas de las primeras composiciones de Lloyd, incluyendo "Of Course, Of Course", que se publicó como un sencillo previo al lanzamiento. Hubo dos apariciones de voces invitadas: Norah Jones colaboró en la pepita de oro pop "You Are So Beautiful" y Willie Nelson prestó su voz para una lectura de "Last Night I Had the Strangest Dream" de Ed McCurdy. Atribuido a Charles Lloyd & the Marvels, el álbum terminado se tituló I Long to See You y se publicó a principios de 2015.

El saxofonista celebró el décimo aniversario de su New Quartet con Moran, Rogers y Harland, con Passin' Thru en el verano de 2017. La oferta en vivo incluyó composiciones de toda su larga carrera, incluido el tema del título, que hizo su primera aparición grabada en 1963, cuando era miembro del quinteto de Hamilton. También incluyó una nueva versión de "Dream Weaver", el título del primer álbum de su cuarteto en 1966.

Lloyd volvió a reunir a los Marvels para Vanished Gardens de 2018 en Blue Note, que también contó con la participación especial de Lucinda Williams. La cantante y compositora, que ya había trabajado con Leisz y Frisell, conoció a Lloyd entre bastidores en un concierto de los Marvels. La pareja se llevó bien, y al poco tiempo, ella le invitó a abrir uno de sus propios espectáculos. Él le devolvió el favor y ambos decidieron trabajar juntos. Vanished Gardens, coproducido por Darr y Don Was, presenta a Williams en cuatro versiones revisadas de originales de su catálogo, así como una versión de "Angel" de Jimi Hendrix. El resto del álbum comprende tres temas de Lloyd, "Monk's Mood" de Thelonious Monk, y el estándar "Ballad of the Sad Young Men". Tras la publicación del disco en junio, los Marvel y Williams se embarcaron en una gira por todo el país durante el resto del año.

El saxofonista celebró su 80 cumpleaños el 15 de marzo de 2018 en el teatro Lobero de Santa Bárbara, su ciudad natal, acompañado por el guitarrista Julian Lage, el pianista Gerald Clayton, el bajista Reuben Rogers y el baterista Eric Harland. También estuvieron en escena para la ocasión el organista Booker T. Jones y el bajista (y presidente de Blue Note) Don Was. Se unieron al conjunto a mitad de camino. Un documento de ese evento titulado simplemente 8: Kindred Spirits (Live from the Lobero), fue publicado por Blue Note Records en febrero de 2020.

Mientras la pandemia interrumpía las giras y, a efectos prácticos, las colaboraciones, Lloyd y los Marvels seguían en el estudio. En febrero de 2021, el lanzamiento del sencillo "Anthem" de Leonard Cohen apareció con una crítica positiva. En marzo, la banda publicó el álbum completo Tone Poem, la primera novedad de la serie de vinilos de lujo del sello Tone Poet. El álbum también incluía versiones de Ornette Coleman, Thelonious Monk y Gabor Szabo, y una lectura en directo del estándar cubano "Ay Amor" de Ignacio Jacinto Villa Fernández. Lloyd contribuyó con tres composiciones originales a la fecha, incluyendo el tema del título y "Prayer".


charleslloyd.com ...


Tuesday, January 28, 2025

Keith Jarrett • My Song

 



"My Song" is an album by American pianist Keith Jarrett which was released on the ECM label (ECM Records - ECM 1115) in 1978. It is the second album by Jarrett's 'European Quartet' featuring Jan Garbarek, Palle Danielsson and Jon Christensen.
Recorded at Talent Studios, Oslo, Norway, October 31 & November 1, 1977.

///////


"My Song" es un álbum del pianista estadounidense Keith Jarrett que fue lanzado en el sello ECM (ECM Records-ECM 1115 ) en 1978. Es el segundo álbum del 'Cuarteto Europeo' de Jarrett con Jan Garbarek, Palle Danielsson y Jon Christensen.
Grabado en Talent Studios, Oslo, Noruega, el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 1977.



www.keithjarrett.org ...


Sunday, January 19, 2025

Charles Lloyd • Cologne 1966

 


Biography
by Matt Collar

Saxophonist Charles Lloyd is a forward-thinking musician whose supreme improvisational talents and interest in cross-pollinating jazz with rock as well as non-Western styles of music, established him as one of the key figures in the development of fusion and world music. Albums like Love In (1966), Forest Flower (1967), and In the Soviet Union (1970) were so successful in showcasing his warm, accessible playing style on tenor saxophone and flute that for a time he enjoyed the benefits and curses of the life of a rock star, playing sold-out dates across the world. The pressure left him feeling spiritually empty, and he left the music scene for a decade to follow a solitary path. After returning in 1981, Lloyd became one of jazz's elder statesmen, creating a body of work that reflects the influence of his forbears and collaborators. He has continued to work at a near-prolific pace with various ensembles that showcase different aspects of his musical persona. He signed to Blue Note Records in 2015 for the release of the charting live album Wild Man Dance, and formed an all-star fusion outfit called the Marvels with guitarists Bill Frisell and Greg Leisz. Their debut, I Long to See You, followed in 2016. Two years later, Lloyd, the Marvels, and singer/songwriter Lucinda Williams joined forces on Vanished Gardens. 8: Kindred Spirits (Live from the Lobero) was released in 2020. In early 2021, Lloyd's Marvels issued a cover of Leonard Cohen's "Anthem" to introduce the studio album Tone Poem that appeared in March.

Born in Memphis, Tennessee on March 15, 1938, Lloyd grew up surrounded by the vibrant blues and jazz scenes of his native city. Given a saxophone at age nine, Lloyd eventually studied with Memphis' legendary pianist Phineas Newborn, as well as saxophonist Irvin Reason. By his teens, Lloyd was not only best friends with schoolmate and trumpeter Booker Little, but was also gigging locally with such artists as saxophonist George Coleman and future blues icons including Bobby "Blue" Bland, Howlin' Wolf, B.B. King, and others.

In 1956, Lloyd left Memphis and enrolled at the University of Southern California to study classical music, ultimately earning a master's degree. During this time, he performed around Los Angeles with a veritable who's who of avant-garde jazzmen including saxophonist Ornette Coleman, saxophonist Eric Dolphy, and vibraphonist Bobby Hutcherson. He also became a working member of Gerald Wilson's big band. In 1960, Lloyd joined drummer Chico Hamilton's ensemble as musical director, replacing Dolphy, who had left to play with bassist Charles Mingus. During his time with Hamilton, Lloyd was responsible for writing and arranging much of the music in the band and recorded several albums with Hamilton, including 1962's Transfusion, 1963's A Different Kind of Journey, 1963's A Man from Two Worlds, and 1963's Passin' Thru.

By the mid-'60s, Lloyd had developed into a highly adept writer/arranger as well as a virtuoso improviser, and regular sojourns to New York City brought him into contact with such luminaries as saxophonist John Coltrane, trumpeter Miles Davis, saxophonist Coleman Hawkins, Mingus, and saxophonist Cannonball Adderley, whose group he joined in 1964. Also during this time, Lloyd began recording as a leader and released several albums, including 1965's Discovery! The Charles Lloyd Quartet and 1965's Of Course, Of Course. Lloyd continued recording as a leader after he left Adderley in 1965 and formed his own quartet, which featured future Miles Davis alum pianist Keith Jarrett, drummer Jack DeJohnette, and bassist Cecil McBee. An extremely creative, intuitive, and adventurous ensemble, Lloyd's quartet released several exceptional albums during this time, including 1966's Dream Weaver, the 1966 live album Charles Lloyd in Europe, and 1966's Love-In.

However, this ensemble's appearance at the Monterey Pop Festival in 1966, and the subsequent album Forest Flower: Charles Lloyd at Monterey, are what truly caught the public's attention. An expansive, sophisticated, and genre-bending performance, Forest Flower found Lloyd and his group in peak creative form, mixing his long-burgeoning interest in Eastern music with modal and avant-garde jazz. The performance was a highlight at the festival and the album was one of the first jazz recordings to sell a million copies, gain heavy radio play, and garner a wide crossover audience during a time when rock was quickly superseding jazz in the popular mindset.

His success at Monterey buoyed Lloyd's career, and he spent much of the late '60s sharing billing at such famed rock venues as San Francisco's Fillmore Auditorium alongside artists like guitarist Jimi Hendrix, Cream, and the Grateful Dead. Such was Lloyd's popularity that in 1967 he was voted Jazz Artist of the Year by DownBeat and toured Europe, even playing in the U.S.S.R. during a time when the government was discouraging jazz performances. Lloyd's genre-bending jazz dovetailed perfectly with the free-thinking experimentation of the late '60s, and although his music was based in acoustic jazz, many artists took notice and went the extra step toward electrifying jazz, most notably Miles Davis, whose 1969 classic Bitches Brew drew upon many of the same rock and world music influences that Lloyd had experimented with.

In the early '70s, with his career at its peak, Lloyd underwent a spiritual crisis. He withdrew from the public eye and moved to Big Sur to focus on what he described as an inner spiritual journey and to practice meditation. He remained out of sight until 1981, when he met the talented 18-year-old French pianist Michel Petrucciani. Inspired by Petrucciani's immense skill, Lloyd toured with the young pianist throughout the early '80s and released several albums, including the live Montreux (1982) and 1983's A Night in Copenhagen. In the late '80s, Lloyd formed a quartet with Swedish pianist Bobo Stenson and released several albums on ECM, including 1989's Fish Out of Water, 1991's Notes from Big Sur, and 1996's Canto.

His association with ECM continued throughout the next decade, a time of renewed public interest in Lloyd, and he built a steady body of work for the label, including 1999's Voice in the Night with guitarist John Abercrombie and 2000's The Water Is Wide with pianist Brad Mehldau. In August of 2001 Lloyd issued Hyperion with Higgins, an archival live date celebrating the memory of drummer Billy Higgins, who had passed in May. His 2002 album Lift Every Voice was scheduled to be recorded on the night of September 11, 2001 at New York City's Blue Note club. In the aftermath of 9/11, however, it was delayed until February when Lloyd, with pianist Geri Allen, drummer Billy Hart, guitarist John Abercrombie, and bassists Marc Johnson and Larry Grenadier played two gigs; their material drew from public-domain spirituals, pop/rock songs, R&B tunes and folk songs, Ellingtonia, and original compositions. The band's collective goal was to illustrate the power of music to provide empathy, compassion, and solace in the face of darkness. Lift Every Voice was issued in October, and has since become one of the saxophonist's most beloved albums.

In 2004, Lloyd released Which Way Is East, a collection of duets recorded with Higgins in the months before he died -- they constitute his final recordings. In 2006, Lloyd released the live album Sangam, featuring Indian tabla master Zakir Hussain. Two years later he returned with another live album, Rabo de Nube, this time with pianist Jason Moran. In 2010, Lloyd released Mirror, his 13th album for ECM, once again featuring Moran, along with bassist Reuben Rogers and drummer Eric Harland. The live album Athens Concert, featuring vocalist Maria Farantouri, followed in 2011. Lloyd continued touring for most of 2012. His next studio effort was a duet offering with pianist Jason Moran entitled Hagar's Song, which was issued in February of 2013. The same year, the saxophonist was commissioned to write and perform a work for Poland's Jazztopad Festival in Wrocław. The festival also screened Arrows Into Infinity, a documentary that looked at Lloyd's life and career. It was directed by Jeffrey Morse and his life partner, manager, and co-producer Dorothy Darr. The film made the festival and theater circuit before being released on disc by ECM in 2014.

After a nearly three-decade tenure with ECM, Lloyd re-signed to Blue Note in early 2015. His debut for the label, Wild Man Dance, had been commissioned by the Jazztopad Festival two years earlier. His band on the date included pianist Gerald Clayton, bassist Joe Sanders, and drummer Gerald Cleaver, with guest appearances from Greek lyra player Sokratis Sinopoulos and Hungarian cimbalom master Miklós Lukács. Wild Man Dance was released in April.

For his second Blue Note release, Lloyd had intended to use a 2013 concert recording made at UCLA's Royce Hall featuring guitarist Bill Frisell. However, producer Darr convinced him to re-enter the studio with Frisell instead. Along with drummer Harland, guitarist Greg Leisz, and bassist Reuben Rogers, they cut a set of traditional and folk tunes, and re-recorded some of Lloyd's earlier compositions, including "Of Course, Of Course," which was issued as a pre-release single. There were two guest vocal appearances: Norah Jones assisted on the pop nugget "You Are So Beautiful" and Willie Nelson lent his voice to a reading of Ed McCurdy's "Last Night I Had the Strangest Dream." Attributed to Charles Lloyd & the Marvels, the finished album was titled I Long to See You and was released in early 2015.

The saxophonist celebrated the tenth anniversary of his New Quartet with Moran, Rogers and Harland, with Passin' Thru in the summer of 2017. The live offering featured compositions from across his long career including the title track, which made its first recorded appearance in 1963 when he was a member of Hamilton's quintet. It also featured a new version of "Dream Weaver," the title of his first quartet's debut album in 1966.

Lloyd reconvened the Marvels for 2018's Vanished Gardens on Blue Note that also featured special guest Lucinda Williams. The singer/songwriter, who had worked with Leisz and Frisell before, met Lloyd backstage at a Marvels concert. The pair got along well, and before long, she invited him to open one of her own shows. He returned the favor, and the two decided to work together. Vanished Gardens, co-produced by Darr and Don Was, features Williams on four revisioned versions of originals from her catalog as well as a cover of Jimi Hendrix's "Angel." The rest of the album comprises three tracks by Lloyd, Thelonious Monk's "Monk's Mood," and the standard "Ballad of the Sad Young Men." In the aftermath of the record's release in June, the Marvels and Williams embarked on a nationwide tour for the rest of the calendar year.

The saxophonist celebrated his 80th birthday on March 15, 2018 at his hometown venue, Santa Barbara's Lobero Theatre, accompanied by guitarist Julian Lage, pianist Gerald Clayton, bassist Reuben Rogers, and drummer Eric Harland. Also on the scene for the occasion were organist Booker T. Jones and bassist (and Blue Note president) Don Was. They joined the ensemble midway through. A document of that event simply entitled 8: Kindred Spirits (Live from the Lobero), was issued by Blue Note Records in February of 2020.

While the pandemic shut down touring and, for practical purposes, collaborations, Lloyd and the Marvels soldiered on in the studio. In February 2021, the release of the single "Anthem" by Leonard Cohen appeared to positive critical notice. In March, the band issued the full-length Tone Poem, the first-ever new release in the label's Tone Poet deluxe vinyl series. The album also included covers by Ornette Coleman, Thelonious Monk, and Gabor Szabo, and a live reading of the Ignacio Jacinto Villa Fernandez Cuban standard "Ay Amor." Lloyd contributed three original compositions to the date, including the title track and "Prayer."

///////

Biografía
por Matt Collar
El saxofonista Charles Lloyd es un músico con visión de futuro cuyo talento supremo para la improvisación y su interés por la polinización cruzada del jazz con el rock y los estilos musicales no occidentales le convirtieron en una de las figuras clave en el desarrollo de la fusión y la música del mundo. Álbumes como Love In (1966), Forest Flower (1967) e In the Soviet Union (1970) tuvieron tanto éxito al mostrar su estilo cálido y accesible de tocar el saxofón tenor y la flauta, que durante un tiempo disfrutó de los beneficios y las maldiciones de la vida de una estrella del rock, actuando con las entradas agotadas en todo el mundo. La presión le hizo sentirse espiritualmente vacío, y dejó la escena musical durante una década para seguir un camino solitario. Tras su regreso en 1981, Lloyd se convirtió en uno de los ancianos del jazz, creando una obra que refleja la influencia de sus antepasados y colaboradores. Ha seguido trabajando a un ritmo casi prolífico con varios conjuntos que muestran diferentes aspectos de su persona musical. Firmó con Blue Note Records en 2015 para el lanzamiento del álbum en vivo Wild Man Dance, que está en la lista de éxitos, y formó un conjunto de fusión de estrellas llamado The Marvels con los guitarristas Bill Frisell y Greg Leisz. Su debut, I Long to See You, llegó en 2016. Dos años después, Lloyd, los Marvels y la cantante y compositora Lucinda Williams unieron sus fuerzas en Vanished Gardens. 8: Kindred Spirits (Live from the Lobero) se publicó en 2020. A principios de 2021, los Marvels de Lloyd publicaron una versión de "Anthem" de Leonard Cohen para presentar el álbum de estudio Tone Poem que apareció en marzo.

Nacido en Memphis, Tennessee, el 15 de marzo de 1938, Lloyd creció rodeado de las vibrantes escenas de blues y jazz de su ciudad natal. A los nueve años le regalaron un saxofón y acabó estudiando con el legendario pianista de Memphis Phineas Newborn, así como con el saxofonista Irvin Reason. En su adolescencia, Lloyd no sólo era el mejor amigo de su compañero de escuela y trompetista Booker Little, sino que también actuaba localmente con artistas como el saxofonista George Coleman y futuros iconos del blues como Bobby "Blue" Bland, Howlin' Wolf, B.B. King y otros.

En 1956, Lloyd dejó Memphis y se matriculó en la Universidad del Sur de California para estudiar música clásica, obteniendo finalmente un máster. Durante este tiempo, actuó en Los Ángeles con un verdadero "quién es quién" de jazzistas de vanguardia, como el saxofonista Ornette Coleman, el saxofonista Eric Dolphy y el vibrafonista Bobby Hutcherson. También fue miembro activo de la big band de Gerald Wilson. En 1960, Lloyd se unió al conjunto del baterista Chico Hamilton como director musical, sustituyendo a Dolphy, que se había marchado para tocar con el bajista Charles Mingus. Durante su estancia con Hamilton, Lloyd se encargó de escribir y arreglar gran parte de la música de la banda y grabó varios álbumes con Hamilton, como Transfusion, de 1962, A Different Kind of Journey, de 1963, A Man from Two Worlds y Passin' Thru, de 1963.

A mediados de los años 60, Lloyd se había convertido en un compositor y arreglista muy hábil, así como en un virtuoso de la improvisación, y las estancias regulares en Nueva York le pusieron en contacto con personalidades como el saxofonista John Coltrane, el trompetista Miles Davis, el saxofonista Coleman Hawkins, Mingus y el saxofonista Cannonball Adderley, a cuyo grupo se unió en 1964. ¡También durante esta época, Lloyd comenzó a grabar como líder y publicó varios álbumes, como Discovery! The Charles Lloyd Quartet y Of Course, Of Course de 1965. Lloyd continuó grabando como líder después de dejar a Adderley en 1965 y formó su propio cuarteto, en el que participaron el futuro pianista de Miles Davis Keith Jarrett, el baterista Jack DeJohnette y el bajista Cecil McBee. El cuarteto de Lloyd, un conjunto extremadamente creativo, intuitivo y aventurero, publicó varios álbumes excepcionales durante esta época, como Dream Weaver, de 1966, el álbum en directo Charles Lloyd in Europe, de 1966, y Love-In, de 1966.

Sin embargo, la aparición de este conjunto en el Monterey Pop Festival de 1966, y el posterior álbum Forest Flower: Charles Lloyd at Monterey, es lo que realmente llamó la atención del público. Forest Flower, una actuación expansiva, sofisticada y que trastoca los géneros, encontró a Lloyd y a su grupo en plena forma creativa, mezclando su creciente interés por la música oriental con el jazz modal y de vanguardia. La actuación fue una de las más destacadas del festival y el álbum fue una de las primeras grabaciones de jazz que vendió un millón de copias, obtuvo una gran difusión en la radio y consiguió una amplia audiencia en una época en la que el rock estaba desbancando rápidamente al jazz en la mentalidad popular.

Su éxito en Monterey impulsó la carrera de Lloyd, que pasó gran parte de los últimos años de la década de los 60 compartiendo cartel en famosos locales de rock como el Fillmore Auditorium de San Francisco junto a artistas como el guitarrista Jimi Hendrix, Cream y Grateful Dead. La popularidad de Lloyd fue tal que en 1967 fue elegido artista de jazz del año por DownBeat y realizó una gira por Europa, llegando a tocar en la URSS en una época en la que el gobierno desaconsejaba las actuaciones de jazz. El jazz de Lloyd, que transgredía los géneros, encajaba perfectamente con la experimentación de pensamiento libre de finales de los 60 y, aunque su música se basaba en el jazz acústico, muchos artistas se dieron cuenta y dieron un paso más hacia el jazz electrizante, sobre todo Miles Davis, cuyo clásico de 1969, Bitches Brew, se basó en muchas de las mismas influencias del rock y la música del mundo con las que Lloyd había experimentado.

A principios de los años 70, con su carrera en la cima, Lloyd sufrió una crisis espiritual. Se retiró de la escena pública y se trasladó a Big Sur para centrarse en lo que describió como un viaje espiritual interior y practicar la meditación. Permaneció oculto hasta 1981, cuando conoció al talentoso pianista francés de 18 años Michel Petrucciani. Inspirado por la inmensa habilidad de Petrucciani, Lloyd salió de gira con el joven pianista a lo largo de los primeros años de la década de los 80 y publicó varios álbumes, entre ellos el de Montreux (1982) en directo y A Night in Copenhagen (1983). A finales de los 80, Lloyd formó un cuarteto con el pianista sueco Bobo Stenson y publicó varios álbumes en ECM, como Fish Out of Water (1989), Notes from Big Sur (1991) y Canto (1996).

Su asociación con ECM continuó a lo largo de la siguiente década, una época de renovado interés público en Lloyd, y construyó un cuerpo de trabajo constante para el sello, incluyendo Voice in the Night de 1999 con el guitarrista John Abercrombie y The Water Is Wide de 2000 con el pianista Brad Mehldau. En agosto de 2001, Lloyd publicó Hyperion with Higgins, una fecha de archivo en directo que celebraba la memoria del batería Billy Higgins, fallecido en mayo. Su álbum de 2002 Lift Every Voice estaba programado para ser grabado la noche del 11 de septiembre de 2001 en el club Blue Note de Nueva York. Sin embargo, tras el 11-S, se retrasó hasta febrero, cuando Lloyd, junto con la pianista Geri Allen, el batería Billy Hart, el guitarrista John Abercrombie y los bajistas Marc Johnson y Larry Grenadier dieron dos conciertos; su material se basó en espirituales de dominio público, canciones pop/rock, melodías de R&B y canciones folclóricas, Ellingtonia y composiciones originales. El objetivo colectivo de la banda era ilustrar el poder de la música para proporcionar empatía, compasión y consuelo ante la oscuridad. Lift Every Voice se publicó en octubre, y desde entonces se ha convertido en uno de los álbumes más queridos del saxofonista.

En 2004, Lloyd publicó Which Way Is East, una colección de dúos grabados con Higgins en los meses anteriores a su muerte, que constituyen sus últimas grabaciones. En 2006, Lloyd publicó el álbum en directo Sangam, con el maestro de la tabla india Zakir Hussain. Dos años después volvió con otro álbum en directo, Rabo de Nube, esta vez con el pianista Jason Moran. En 2010, Lloyd publicó Mirror, su decimotercer álbum para ECM, de nuevo con Moran, junto con el bajista Reuben Rogers y el batería Eric Harland. El álbum en directo Athens Concert, con la vocalista Maria Farantouri, le siguió en 2011. Lloyd siguió de gira durante la mayor parte de 2012. Su siguiente trabajo de estudio fue un dúo con el pianista Jason Moran titulado Hagar's Song, que se publicó en febrero de 2013. Ese mismo año, el saxofonista recibió el encargo de escribir e interpretar una obra para el Festival Jazztopad de Polonia en Wrocław. En el festival también se proyectó Arrows Into Infinity, un documental que repasa la vida y la carrera de Lloyd. Fue dirigido por Jeffrey Morse y su compañera de vida, mánager y coproductora Dorothy Darr. La película recorrió el circuito de festivales y teatros antes de ser editada en disco por ECM en 2014.

Después de un período de casi tres décadas con ECM, Lloyd volvió a firmar con Blue Note a principios de 2015. Su debut para el sello, Wild Man Dance, había sido encargado por el Festival Jazztopad dos años antes. Su banda en esa fecha incluía al pianista Gerald Clayton, al bajista Joe Sanders y al baterista Gerald Cleaver, con apariciones de invitados como el lira griego Sokratis Sinopoulos y el maestro húngaro del cimbalom Miklós Lukács. Wild Man Dance se publicó en abril.

Para su segundo lanzamiento en Blue Note, Lloyd tenía la intención de utilizar una grabación de un concierto realizado en 2013 en el Royce Hall de la UCLA con el guitarrista Bill Frisell. Sin embargo, el productor Darr le convenció para que volviera a entrar en el estudio con Frisell en su lugar. Junto con el baterista Harland, el guitarrista Greg Leisz y el bajista Reuben Rogers, grabaron un conjunto de melodías tradicionales y folclóricas, y volvieron a grabar algunas de las primeras composiciones de Lloyd, incluyendo "Of Course, Of Course", que se publicó como un sencillo previo al lanzamiento. Hubo dos apariciones de voces invitadas: Norah Jones colaboró en la pepita de oro pop "You Are So Beautiful" y Willie Nelson prestó su voz para una lectura de "Last Night I Had the Strangest Dream" de Ed McCurdy. Atribuido a Charles Lloyd & the Marvels, el álbum terminado se tituló I Long to See You y se publicó a principios de 2015.

El saxofonista celebró el décimo aniversario de su New Quartet con Moran, Rogers y Harland, con Passin' Thru en el verano de 2017. La oferta en vivo incluyó composiciones de toda su larga carrera, incluido el tema del título, que hizo su primera aparición grabada en 1963, cuando era miembro del quinteto de Hamilton. También incluyó una nueva versión de "Dream Weaver", el título del primer álbum de su cuarteto en 1966.

Lloyd volvió a reunir a los Marvels para Vanished Gardens de 2018 en Blue Note, que también contó con la participación especial de Lucinda Williams. La cantante y compositora, que ya había trabajado con Leisz y Frisell, conoció a Lloyd entre bastidores en un concierto de los Marvels. La pareja se llevó bien, y al poco tiempo, ella le invitó a abrir uno de sus propios espectáculos. Él le devolvió el favor y ambos decidieron trabajar juntos. Vanished Gardens, coproducido por Darr y Don Was, presenta a Williams en cuatro versiones revisadas de originales de su catálogo, así como una versión de "Angel" de Jimi Hendrix. El resto del álbum comprende tres temas de Lloyd, "Monk's Mood" de Thelonious Monk, y el estándar "Ballad of the Sad Young Men". Tras la publicación del disco en junio, los Marvel y Williams se embarcaron en una gira por todo el país durante el resto del año.

El saxofonista celebró su 80 cumpleaños el 15 de marzo de 2018 en el teatro Lobero de Santa Bárbara, su ciudad natal, acompañado por el guitarrista Julian Lage, el pianista Gerald Clayton, el bajista Reuben Rogers y el baterista Eric Harland. También estuvieron en escena para la ocasión el organista Booker T. Jones y el bajista (y presidente de Blue Note) Don Was. Se unieron al conjunto a mitad de camino. Un documento de ese evento titulado simplemente 8: Kindred Spirits (Live from the Lobero), fue publicado por Blue Note Records en febrero de 2020.

Mientras la pandemia interrumpía las giras y, a efectos prácticos, las colaboraciones, Lloyd y los Marvels seguían en el estudio. En febrero de 2021, el lanzamiento del sencillo "Anthem" de Leonard Cohen apareció con una crítica positiva. En marzo, la banda publicó el álbum completo Tone Poem, la primera novedad de la serie de vinilos de lujo del sello Tone Poet. El álbum también incluía versiones de Ornette Coleman, Thelonious Monk y Gabor Szabo, y una lectura en directo del estándar cubano "Ay Amor" de Ignacio Jacinto Villa Fernández. Lloyd contribuyó con tres composiciones originales a la fecha, incluyendo el tema del título y "Prayer".


charleslloyd.com ...


Monday, December 23, 2024

Art Blakey • Get The Message

 



Review
by Ken Dryden
This is an unusual edition of Art Blakey's Jazz Messengers because it includes pianist Keith Jarrett and trumpeter Chuck Mangione (well before their respective solo careers took off), along with tenor saxophonist Frank Mitchell and bassist Reggie Workman, though this was the only commercial recording by this edition of the band. Mangione contributed several originals to the date and takes many strong solos. The influence of Bill Evans is readily apparent in several of Jarrett's brief solos, while Mitchell commands attention in the explosive romp through "Secret Love." Recorded live at the Lighthouse in Hermosa Beach, the sound quality of this reissue (originally issued by Limelight under the title Buttercorn Lady) is a bit muddy, probably due to tape deterioration. In any case, this historical curiosity is worth the search for devoted fans of Art Blakey, though this CD reissue is no longer in print because of the demise of the Drive Archive label.
https://www.allmusic.com/album/get-the-message-mw0000083625

///////


Reseña
por Ken Dryden
Esta es una edición inusual de Art Blakey's Jazz Messengers porque incluye al pianista Keith Jarrett y al trompetista Chuck Mangione (mucho antes de que sus respectivas carreras en solitario despegaran), junto con el saxofonista tenor Frank Mitchell y el bajista Reggie Workman, aunque esta fue la única grabación comercial de esta edición de la banda. Mangione contribuyó con varios originales a la fecha y toma muchos solos fuertes. La influencia de Bill Evans es evidente en varios de los breves solos de Jarrett, mientras que Mitchell acapara la atención en el explosivo revolcón de "Secret Love". Grabado en directo en el Lighthouse de Hermosa Beach, la calidad del sonido de esta reedición (originalmente publicada por Limelight con el título Buttercorn Lady) es un poco turbia, probablemente debido al deterioro de la cinta. En cualquier caso, esta curiosidad histórica merece la pena ser buscada por los fans devotos de Art Blakey, aunque esta reedición en CD ya no se imprime debido a la desaparición del sello Drive Archive.
https://www.allmusic.com/album/get-the-message-mw0000083625


artblakey.com ...


Tuesday, December 17, 2024

VA • Jazz & All That Stuff

 


John Coltrane, Charles Mingus, Ornette Coleman, Joshua Redman, Rahsaan Roland Kirk, Larry Goldings, Keith Jarrett, Modern Jazz Quartet, Kenny Garrett, Yusef Lateef, Billy Cobham, Chick Corea, Art Blakey …


Friday, June 21, 2024

Keith Jarrett • Setting Standards - New York Sessions

 

 



Review
by Thom Jurek  
Setting Standards: New York Sessions, a specially priced three-disc set issued by ECM, marks the 25th anniversary of the "standards" trio formed by Keith Jarrett, Gary Peacock, and Jack DeJohnette at a very particular time in jazz history. It assembles -- for the first time in one place -- the first three offerings by the trio recorded in its landmark 1983 sessions for the first ECM outing of "cover" material from the Great American Songbook. That they have been together this long is remarkable in and of itself, making them one of the longer-running ensembles in jazz history. Even more remarkable is the fact that longevity is only part of the story; the vibrancy they continue to display is the larger part. The issue of My Foolish Heart in 2007 (also on ECM) is continuing proof that, even though this group is playing material that is well-known and has been completely spent by lesser musicians, these three artists know how to use these nuggets (being played to death by second-rate singers and lazy instrumentalists at the dawn of the 21st century as kitschy nostalgia) as springboards to the most sacred and sophisticated aspect of playing jazz: improvisation. Tunes and structures are employed by Jarrett and company as a matter of tone and theme, a topical beginning from which to expand a conversation.

Whether that song is the opening moment of Standards, Vol. 1, "Meaning of the Blues," or its hinge piece, "It Never Entered My Mind," or the latter two selections on Standards, Vol. 2, "If I Should Lose You" and "I Fall in Love Too Easily," the effect is the same: these three men can swing as hard as anybody, but they also investigate harmonically, rhythmically, and intuitively the far more subtle aspects these tunes offer as possibilities. Check the intros to both discs for more proof. Another compelling argument is that, given when these recordings were made, when jazz had entered its most reactionary period with the new conservatives like Wynton Marsalis rising in the wake of the backlash against the vanguard of the 1970s and more electrified current of jazz-funk and later smooth jazz, the records of this trio offered another view of the rigidity of the Young Lions at the time. The true respect and even loving view these three had for the canon is everywhere evident from the beginning, but it is not limiting. In fact, if anything, recordings like these offered proof that the tradition itself need not be guarded and held in the new cultural confines it was being courted with, and which sadly now is its "mainstream." Here was new grammar built solidly from the old, where one form of musical speech translated without misunderstanding to another.

The final disc in this set is not a standards recording. It is basically a pair of improvisations called "Flying, Pt. 1" and "Flying, Pt. 2" (then divided by LP sides), though they are credited to Jarrett. The first part is a little more marginal, but its lyricism is still flowing and immediate and it does not sound out of place in this collection. In fact, it underscores what has already transpired and the voice of what will come next. Gary Peacock's playing is stellar. His rhythmic pulse and harmonic foundation offer so much room and support for both DeJohnette and Jarrett to move around that he becomes an immutable but ever renewable force of musical language itself as it relates to the jazz idiom. The final moments consist of a six-and-a-half-minute improvisation called "Prism," which given its melodic structure and rhythmic flow is actually a Jarrett composition. It is pure lyricism, and a reflection of just how deeply the songs on the previous two volumes have influenced his own playing and composing, to be sure -- but this is also true of the entire trio as a unit. Finally, it should be noted that this is the period Jarrett stopped writing for the most part, concentrating on classical music and playing standards, a tenure that has basically continued in his own work since that time. He has done solo improvisations in concert, but his manner of reliance on song, especially songs like these that came sometimes two generations before him, has become a musical journey in and of itself. And it is one that DeJohnette and Peacock share when they perform with him, extending not only the links in the tradition's chain, but adding new ones as well.
https://www.allmusic.com/album/setting-standards-the-new-york-sessions-mw0000583389

///////


Reseña
por Thom Jurek  
Setting Standards: New York Sessions, un set de tres discos a precio especial publicado por ECM, marca el 25 aniversario del trío de "standards" formado por Keith Jarrett, Gary Peacock y Jack DeJohnette en un momento muy particular de la historia del jazz. Reúne -por primera vez en un solo lugar- las tres primeras propuestas del trío grabadas en sus históricas sesiones de 1983 para la primera salida de ECM de material "cubierto" del Great American Songbook. El hecho de que lleven tanto tiempo juntos es notable en sí mismo, lo que les convierte en uno de los conjuntos más longevos de la historia del jazz. Pero aún más notable es el hecho de que la longevidad es sólo una parte de la historia; la vitalidad que siguen mostrando es la mayor parte. La edición de My Foolish Heart en 2007 (también en ECM) es una prueba continua de que, aunque este grupo está tocando material muy conocido y completamente gastado por músicos de menor categoría, estos tres artistas saben utilizar estas pepitas (tocadas hasta la saciedad por cantantes de segunda categoría e instrumentistas perezosos en los albores del siglo XXI como nostalgia kitsch) como trampolines hacia el aspecto más sagrado y sofisticado de tocar jazz: la improvisación. Las melodías y las estructuras son empleadas por Jarrett y compañía como una cuestión de tono y tema, un comienzo tópico desde el que expandir una conversación.

Tanto si esa canción es el momento inicial de Standards, Vol. 1, "Meaning of the Blues", o su pieza bisagra, "It Never Entered My Mind", o las dos últimas selecciones de Standards, Vol. 2, "If I Should Lose You" y "I Fall in Love Too Easily", el efecto es el mismo: estos tres hombres pueden hacer swing tan fuerte como cualquiera, pero también investigan armónica, rítmica e intuitivamente los aspectos mucho más sutiles que estas melodías ofrecen como posibilidades. Comprueba las intros de ambos discos para ver más pruebas. Otro argumento de peso es que, teniendo en cuenta la época en que se hicieron estas grabaciones, cuando el jazz había entrado en su periodo más reaccionario con los nuevos conservadores como Wynton Marsalis alzándose en la estela de la vanguardia de los años 70 y la corriente más electrificada del jazz-funk y el posterior smooth jazz, los discos de este trío ofrecían otra visión de la rigidez de los Young Lions de la época. El verdadero respeto e incluso la visión amorosa que estos tres tenían por el canon es evidente en todas partes desde el principio, pero no es limitante. De hecho, si acaso, grabaciones como éstas ofrecían la prueba de que la propia tradición no tenía por qué ser vigilada y mantenida en los nuevos confines culturales con los que se la cortejaba, y que tristemente ahora es su "corriente principal". Aquí había una nueva gramática construida sólidamente a partir de la antigua, en la que una forma de discurso musical se traducía sin malentendidos a otra.

El último disco de este conjunto no es una grabación estándar. Se trata básicamente de un par de improvisaciones llamadas "Flying, Pt. 1" y "Flying, Pt. 2" (entonces divididas por caras del LP), aunque están acreditadas a Jarrett. La primera parte es un poco más marginal, pero su lirismo sigue siendo fluido e inmediato y no suena fuera de lugar en esta colección. De hecho, subraya lo que ya ha ocurrido y la voz de lo que vendrá después. La interpretación de Gary Peacock es estelar. Su pulso rítmico y su base armónica ofrecen tanto espacio y apoyo para que tanto DeJohnette como Jarrett se muevan, que se convierte en una fuerza inmutable pero siempre renovable del propio lenguaje musical en relación con el lenguaje del jazz. Los momentos finales consisten en una improvisación de seis minutos y medio llamada "Prism", que dada su estructura melódica y flujo rítmico es en realidad una composición de Jarrett. Es puro lirismo, y un reflejo de lo profundamente que las canciones de los dos volúmenes anteriores han influido en su propia forma de tocar y componer, sin duda, pero esto también es cierto para todo el trío como unidad. Por último, hay que señalar que este es el período en el que Jarrett dejó de componer en su mayor parte, concentrándose en la música clásica y tocando estándares, una tenencia que ha continuado básicamente en su propio trabajo desde entonces. Ha hecho improvisaciones en solitario en concierto, pero su manera de apoyarse en la canción, especialmente en canciones como éstas que llegaron a veces dos generaciones antes que él, se ha convertido en un viaje musical en sí mismo. Y es uno que DeJohnette y Peacock comparten cuando actúan con él, extendiendo no sólo los eslabones de la cadena de la tradición, sino añadiendo otros nuevos.
https://www.allmusic.com/album/setting-standards-the-new-york-sessions-mw0000583389

www.keithjarrett.org ...