Showing posts with label Muddy Waters. Show all posts
Showing posts with label Muddy Waters. Show all posts
Friday, October 24, 2025
Thursday, May 29, 2025
Sunday, May 11, 2025
VA • A History Of Blues Harmonica - 1926-2002
Memphis Minnie, Sonny Boy Williamson, Sonny Terry, Muddy Waters, Howling Wolf, Little Walter, Junior Wells, Snooky Pryor, Charlie Musselwhite, Carey Bell ...
Sunday, March 23, 2025
Muddy Waters • Electric Mud
Review by Bruce Eder
This album marks what could probably be considered the nadir of Muddy Waters' career, although at the time it did sell somewhere between 200,000 and 250,000 copies, a lot for Waters in those days. By 1968, Waters was no longer reaching black audiences, who were mostly listening to soul music by that time, and he also wasn't selling records to more than a relatively small cult of white blues enthusiasts. Meanwhile, the Rolling Stones, Jimi Hendrix, and Cream were selling millions of records each using licks and sometimes songs learned from Waters. Previously, in 1966, Chess Records had recorded Waters' Brass and the Blues, trying to make him sound like B.B. King, and this time Leonard Chess' son Marshall conceived Electric Mud as a way for Waters to reach out to the Rolling Stones/Hendrix/Cream audience. Recorded in May of 1968, Electric Mud features Waters in excellent vocal form, running through new versions of old songs such as "I Just Want to Make Love to You," "She's Alright," "Hoochie Coochie Man," "Mannish Boy," and "The Same Thing." But he isn't playing, and the band that is -- Phil Upchurch, Roland Faulkner, and Pete Cosey on guitars, Gene Barge on sax, Charles Stepney on organ, Louis Satterfield on bass, and Morris Jennings on the drums -- is trying awfully hard to sound like the Jimi Hendrix Experience-meets-Cream, playing really loud with lots of fuzztone and wah-wah pedal. The covers of the old songs are OK, if a little loud -- "She's Alright" starts to resemble "Voodoo Chile" more than its original, "Catfish Blues," and that's fine if you're looking for Waters to sound like Hendrix (no one has ever explained the "My Girl" fragment with which the song closes, however). The most interesting of the "new" songs is his cover of "Let's Spend the Night Together" (barely recognizable as the Stones song), which opens with the band sounding like they're in the middle section of "Sunshine of Your Love." Waters pulls this and the rest off vocally, and the album did got him some gigs playing to college audiences that otherwise might not have heard him. Ironically, he was never able to play these songs on-stage, his own band being unable to replicate their sound, and he was never comfortable with the album. It would be a few years before producers realized that the solution was to simply let Muddy be Muddy, not Jimi.
https://www.allmusic.com/album/electric-mud-mw0000611996
Artist Biography
Waters was born McKinley Morganfield in Issaquena County, Mississippi in 1913 (He later told people that he was born in 1915 in Rolling Fork, Mississippi; the reason for this remains unknown). His grandmother Della Grant raised him after his mother died in 1918. His fondness for playing in mud earned him his nickname at an early age. Waters started out on harmonica but by age seventeen he was playing the guitar at parties and “fish fries”, emulating two blues artists who were extremely popular in the south, Son House and Robert Johnson. “His thick heavy tone, the dark coloration of his voice and his firm almost stolid manner were all clearly derived from House,” wrote Peter Guralnick in Feel Like Going Home, “but the embellishments which he added, the imaginative slide technique and more agile rhythms, were closer to Johnson.”
In 1940 Waters moved to St. Louis before playing with Silas Green a year later and returning back to Mississippi. In the early part of the decade he ran a juke house, complete with gambling, moonshine, a jukebox and live music courtesy of Muddy himself. In the Summer of 1941 Alan Lomax came to Stovall, Mississippi, on behalf of the Library of Congress to record various country blues musicians. “He brought his stuff down and recorded me right in my house,” Waters recalled in Rolling Stone, “and when he played back the first song I sounded just like anybody's records. Man, you don't know how I felt that Saturday afternoon when I heard that voice and it was my own voice. Later on he sent me two copies of the pressing and a check for twenty bucks, and I carried that record up to the corner and put it on the jukebox. Just played it and played it and said, `I can do it, I can do it.'” Lomax came back again in July of 1942 to record Waters again. Both sessions were eventually released as Down On Stovall's Plantation on the Testament label.
In 1943 Waters headed north to Chicago in hopes of becoming a full-time professional. He lived with a relative for a short period while driving a truck and working in a factory by day and playing at night. Big Bill Broonzy was the leading bluesman in Chicago until his death in 1958 and the city was a very competitive market for a newcomer to become established. Broonzy helped Waters out by letting him open Broonzy's show in the rowdy clubs. In 1945 Waters's uncle gave him his first electric guitar, which enabled him to be heard above the noisy crowds. In 1946 Waters recorded some tunes for Mayo Williams at Columbia but they were never released. Later that year he began recording for Aristocrat, a newly- formed label run by two brothers, Leonard Chess and Phil Chess. In 1947 Waters played guitar with Sunnyland Slim on piano on the cuts “Gypsy Woman” and “Little Anna Mae.” These were also shelved, but in 1948 Waters's “I Can't Be Satisfied” and “I Feel Like Going Home” became big and his popularity in clubs began to take off. Soon after, Aristocrat changed their name to Chess and Waters's signature tune, “Rollin' Stone”, became a smash hit.
The Chess brothers would not allow Waters to use his own musicians (Jimmy Rogers and Blue Smitty) in the studio; instead he was only provided with a backing bass by Big Crawford. However, by 1950 Waters was recording with perhaps the best blues group ever: Little Walter Jacobs on harmonica; Jimmy Rogers on guitar; Elgin Evans on drums; Otis Spann on piano; Big Crawford on bass; and Waters handling vocals and slide guitar. The band recorded a string of blues classics during the early 1950s with the help of bassist/songwriter Willie Dixon. “Hoochie Coochie Man” (Number 8 on the R&B charts), “I Just Want To Make Love To You” (Number 4), and “I'm Ready”. These three were “the most macho songs in his repertoire,” wrote Robert Palmer in Rolling Stone. “Muddy would never have composed anything so unsubtle. But they gave him a succession of showstoppers and an image, which were important for a bluesman trying to break out of the grind of local gigs into national prominence.”
Waters reigned over the 1950s Chicago blues scene; he was its most popular artist and led its tightest band, fueled by hits from Willie Dixon, its strongest composer. On all these fronts, however, Waters contended with fierce competition from the gravel-voiced singer Howlin' Wolf. Wolf's band rivaled Water's all-star lineup, notably featuring the now-legendary guitarist Hubert Sumlin. Wolf also competed with Waters for the songwriting attention of Willie Dixon and recorded a large number of Dixon tunes. Nonetheless, Waters consistently retained an edge in popularity and esteem. Both Waters and Wolf are held in immense regard by modern rock and blues aficionados, but Waters is generally considered to be the more influential artist.[citation needed]
By the early 1950s, Waters was at the height of his career. “By the time he achieved his popular peak, Muddy Waters had become a shouting, declamatory kind of singer who had forsaken his guitar as a kind of anachronism and whose band played with a single pulsating rhythm,” wrote Guralnick in his Listener's Guide.
Waters's success as the frontman led others in his group to seek the same recognition. In 1953 Little Walter left when his single “Juke” became a hit and in 1955 Rogers quit to form his own band. Waters could never recapture the glory of his pre-1956 years as the pressures of being a leader led him to use various studio musicians for quite a few years thereafter.
He headed to England in 1958 and shocked his overseas audiences with loud, amplified electric guitar and a thunderous beat. When R&B began to die down shortly after, Waters switched back to his older style of country blues. His gig at the Newport Jazz Festival in 1960 (see At Newport 1960) turned on a whole new generation to Waters's Delta sound. After which English musicians of the likes of Eric Clapton and the Rolling Stones expressed a fondness for the new sound, Waters switched back to electric circa 1964. Thereupon expressing anger when he felt that members of his own race were turning their backs to the genre while a Caucasian audience had shown increasing respect for the blues.
However, for the better part of twenty years (since his last big hit in 1956, “I'm Ready”) Waters was put on the back shelf by the Chess label and recorded albums with various “popular” themes: Brass And The Blues, Electric Mud, etc. In 1972 he went back to England to record The London Muddy Waters Sessions with four hotshot rockers•Rory Gallagher, Steve Winwood, Rick Grech, and Mitch Mitchell • but their playing wasn't up to his standards. “These boys are top musicians, they can play with me, put the book before 'em and play it, you know,” he told Guralnick. “But that ain't what I need to sell my people, it ain't the Muddy Waters sound. An if you change my sound, then you gonna change the whole man.”
Waters sound was basically Delta country blues electrified, but his use of microtones, in both his vocals and slide playing, made it extremely difficult to duplicate and follow correctly. “When I plays onstage with my band, I have to get in there with my guitar and try to bring the sound down to me,” he said in Rolling Stone. “But no sooner than I quit playing, it goes back to another, different sound. My blues look so simple, so easy to do, but it's not. They say my blues is the hardest blues in the world to play.”
In 1977 Johnny Winter convinced his label, Blue Sky, to sign Waters and the beginning of a fruitful partnership was begun. Waters's “comeback” LP, Hard Again, was recorded in just two days and was as close to the original Chicago sound he had created as anyone could ever hope for. Winter produced/played and pushed Waters to his limit. Former Waters sideman James Cotton contributed harmonica on the Grammy Award-winning album and a brief but well received tour followed. “He sounds happy, energetic and out for business,” stated Dan Oppenheimer in Rolling Stone. “In short, Muddy Waters is kicking in another mule's stall.”
In 1978 Winter recruited Walter Horton and Jimmy Rogers to help out on Waters's I'm Ready LP duplicating the critical and commercial success of Hard Again. The comeback continued in 1979 with the lauded LP Muddy “Mississippi” Waters Live. “Muddy was loose for this one,” wrote Jas Obrecht in Guitar Player, “and the result is the next best thing to being ringside at one of his foot- thumping, head-nodding, downhome blues shows.” King Bee the following year concluded Water's reign at Blue Sky and all four LPs turned out to be his biggest-selling albums ever.
In 1983 Waters died in his sleep, aged 70. At his funeral, throngs of blues musicians showed up to pay tribute to one of the true originals of the art form. “Muddy was a master of just the right notes,” John Hammond Jr., told Guitar World. “It was profound guitar playing, deep and simple. . . . more country blues transposed to the electric guitar, the kind of playing that enhanced the lyrics, gave profundity to the words themselves.” Two years after his death, the city that made Muddy Waters (and vice versa) honored their father by changing the name of 43rd Street to Muddy Waters Drive. Following Waters's death, B.B. King told Guitar World, “It's going to be years and years before most people realize how great he was to American music.”
https://musicians.allaboutjazz.com/muddywaters
///////
Reseña de Bruce Eder
Este álbum marca lo que probablemente podría considerarse el nadir de la carrera de Muddy Waters, aunque en aquel entonces vendía entre 200.000 y 250.000 copias, mucho para Waters en aquellos días. En 1968, Waters ya no llegaba al público negro, que en su mayoría escuchaba música soul, y tampoco vendía discos a más de un culto relativamente pequeño de entusiastas del blues blanco. Mientras tanto, los Rolling Stones, Jimi Hendrix y Cream vendían millones de discos cada uno usando lametones y a veces canciones aprendidas de Waters. Anteriormente, en 1966, Chess Records había grabado Waters' Brass and the Blues, tratando de hacer que sonara como B.B. King, y esta vez el hijo de Leonard Chess, Marshall, concibió Electric Mud como una manera para que Waters llegara a la audiencia de Rolling Stones/Hendrix/Cream. Grabado en mayo de 1968, Electric Mud presenta a Waters en una excelente forma vocal, pasando por nuevas versiones de canciones antiguas como "I Just Want to Make Love to You", "She's Alright", "Hoochie Coochie Man", "Mannish Boy" y "The Same Thing". Pero no está tocando, y la banda que lo hace - Phil Upchurch, Roland Faulkner y Pete Cosey en las guitarras, Gene Barge en el saxo, Charles Stepney en el órgano, Louis Satterfield en el bajo y Morris Jennings en la batería - está intentando con todas sus fuerzas sonar como si fuera la Jimi Hendrix Experience-meets-Cream, tocando muy fuerte con mucho fuzztone y pedal wah-wah. Las versiones de las viejas canciones están bien, aunque un poco ruidosas -- "She's Alright" comienza a parecerse a "Voodoo Chile" más que a su original, "Catfish Blues", y eso está bien si buscas que Waters suene como Hendrix (sin embargo, nadie ha explicado nunca el fragmento de "My Girl" con el que se cierra la canción). La más interesante de las "nuevas" canciones es su versión de "Let's Spend the Night Together" (apenas reconocible como la canción de los Stones), que comienza con la banda sonando como si estuvieran en la sección central de "Sunshine of Your Love". Waters hace esto y el resto vocalmente, y el álbum le consiguió algunos conciertos para audiencias universitarias que de otra manera no lo habrían escuchado. Irónicamente, nunca pudo tocar estas canciones en el escenario, su propia banda no pudo replicar su sonido, y nunca se sintió cómodo con el álbum. Pasarían unos años antes de que los productores se dieran cuenta de que la solución era simplemente dejar que Muddy fuera Muddy, no Jimi.
https://www.allmusic.com/album/electric-mud-mw0000611996
Biografía del artista
Waters nació como McKinley Morganfield en el condado de Issaquena, Mississippi en 1913 (más tarde dijo a la gente que nació en 1915 en Rolling Fork, Mississippi; la razón de esto sigue siendo desconocida). Su abuela Della Grant lo crió después de la muerte de su madre en 1918. Su afición por jugar en el barro le valió su apodo a una edad temprana. Waters comenzó con la armónica, pero a los diecisiete años ya tocaba la guitarra en fiestas y "fish fries", emulando a dos artistas del blues que eran muy populares en el sur, Son House y Robert Johnson. "Su tono grueso y pesado, la coloración oscura de su voz y su manera firme y casi impasible se derivaban claramente de House", escribió Peter Guralnick en Feel Like Going Home, "pero los adornos que añadió, la técnica imaginativa del deslizamiento y los ritmos más ágiles, estaban más cerca de Johnson".
En 1940 Waters se mudó a St. Louis antes de jugar con Silas Green un año después y regresar a Mississippi. A principios de la década dirigía una casa de juke, con juegos de azar, luz de luna, una rocola y música en vivo cortesía del propio Muddy. En el verano de 1941 Alan Lomax vino a Stovall, Mississippi, en nombre de la Biblioteca del Congreso para grabar varios músicos de country blues. Él bajó sus cosas y me grabó en mi casa", recuerda Waters en Rolling Stone, "y cuando tocó la primera canción soné como los discos de cualquiera". Tío, no sabes cómo me sentí el sábado por la tarde cuando oí esa voz y era mi propia voz. Más tarde me envió dos copias de la plancha y un cheque por veinte dólares, y llevé ese disco a la esquina y lo puse en la gramola. Sólo lo tocó y lo tocó y dijo: ``Puedo hacerlo, puedo hacerlo''". Lomax volvió de nuevo en julio de 1942 para grabar Waters. Ambas sesiones fueron eventualmente lanzadas como Down On Stovall's Plantation en el sello Testament.
En 1943 Waters se dirigió al norte, a Chicago, con la esperanza de convertirse en un profesional de tiempo completo. Vivió con un pariente durante un corto período de tiempo mientras conducía un camión y trabajaba en una fábrica durante el día y jugaba por la noche. Big Bill Broonzy fue el principal bluesista de Chicago hasta su muerte en 1958 y la ciudad era un mercado muy competitivo para que un recién llegado se estableciera. Broonzy ayudó a Waters dejándolo abrir el show de Broonzy en los clubes ruidosos. En 1945, el tío de Waters le regaló su primera guitarra eléctrica, lo que le permitió ser escuchado por encima de las ruidosas multitudes. En 1946 Waters grabó algunos temas para Mayo Williams en Columbia pero nunca fueron publicados. Más tarde ese mismo año comenzó a grabar para Aristocrat, un sello recién formado dirigido por dos hermanos, Leonard Chess y Phil Chess. En 1947 Waters tocó la guitarra con Sunnyland Slim al piano en los cortes "Gypsy Woman" y "Little Anna Mae". Estos también fueron archivados, pero en 1948 los libros de Waters "I Can't Be Satisfied" y "I Feel Like Going Home" se hicieron grandes y su popularidad en los clubes comenzó a despegar. Poco después, Aristócrata cambió su nombre a Ajedrez y la melodía de Waters, "Rollin' Stone", se convirtió en un gran éxito.
Los hermanos Chess no permitieron que Waters usara sus propios músicos (Jimmy Rogers y Blue Smitty) en el estudio; en su lugar, sólo se le proporcionó un contrabajo de Big Crawford. Sin embargo, para 1950 Waters estaba grabando con quizás el mejor grupo de blues de la historia: Little Walter Jacobs en la armónica; Jimmy Rogers en la guitarra; Elgin Evans en la batería; Otis Spann en el piano; Big Crawford en el bajo; y Waters en la voz y la guitarra. La banda grabó una serie de clásicos del blues a principios de la década de 1950 con la ayuda del bajista y compositor Willie Dixon. "Hoochie Coochie Man" (Número 8 en las listas de R&B), "I Just Want To Make Love To You" (Número 4), y "I'm Ready". Estas tres fueron "las canciones más machistas de su repertorio", escribió Robert Palmer en Rolling Stone. "Muddy nunca habría compuesto algo tan sutil. Pero le dieron una sucesión de espectáculos y una imagen, que eran importantes para un bluesista que intentaba salir de la rutina de los conciertos locales para convertirse en un personaje prominente a nivel nacional".
Waters reinó en la escena del blues de Chicago en la década de 1950; fue su artista más popular y lideró su banda más cerrada, alimentada por los éxitos de Willie Dixon, su compositor más fuerte. En todos estos frentes, sin embargo, Waters se enfrentó a una feroz competencia del cantante de voz de grava Howlin' Wolf. La banda de Wolf rivalizaba con la alineación de estrellas de Water, en particular con el ahora legendario guitarrista Hubert Sumlin. Wolf también compitió con Waters por la atención compositiva de Willie Dixon y grabó un gran número de temas de Dixon. Sin embargo, Waters siempre mantuvo una ventaja en popularidad y estima. Tanto Waters como Wolf son considerados por los aficionados al rock y al blues moderno, pero Waters es generalmente considerado el artista más influyente.
A principios de la década de 1950, Waters estaba en la cúspide de su carrera. "Para cuando alcanzó su apogeo popular, Muddy Waters se había convertido en un cantante gritón y declamatorio que había abandonado su guitarra como una especie de anacronismo y cuya banda tocaba con un solo ritmo pulsante", escribió Guralnick en su Listener's Guide.
El éxito de Waters como líder llevó a otros miembros de su grupo a buscar el mismo reconocimiento. En 1953 Little Walter se fue cuando su sencillo "Juke" se convirtió en un éxito y en 1955 Rogers renunció para formar su propia banda. Waters nunca pudo recobrar la gloria de sus años anteriores a 1956, ya que la presión de ser un líder le llevó a utilizar varios músicos de estudio durante varios años a partir de entonces.
Se dirigió a Inglaterra en 1958 y sorprendió a sus audiencias en el extranjero con una guitarra eléctrica fuerte y amplificada y un ritmo estruendoso. Cuando el R&B comenzó a morir poco después, Waters volvió a su antiguo estilo de blues country. Su actuación en el Festival de Jazz de Newport en 1960 (ver En Newport 1960) convirtió a toda una nueva generación en el sonido Delta de Waters. Después de que músicos ingleses de la talla de Eric Clapton y los Rolling Stones expresaran su afición por el nuevo sonido, Waters regresó a la música eléctrica alrededor de 1964. En ese momento expresó su enojo cuando sintió que miembros de su propia raza le estaban dando la espalda al género, mientras que el público caucásico había mostrado un creciente respeto por el blues.
Sin embargo, durante casi veinte años (desde su último gran éxito en 1956, "I'm Ready"), Waters fue puesto en el estante trasero por el sello Chess y grabó álbumes con varios temas "populares": Latón y el Blues, Barro Eléctrico, etc. En 1972 regresó a Inglaterra para grabar The London Muddy Waters Sessions con cuatro grandes rockeros -Rory Gallagher, Steve Winwood, Rick Grech y Mitch Mitchell-, pero su forma de tocar no estaba a la altura de sus expectativas. "Estos chicos son los mejores músicos, pueden tocar conmigo, poner el libro delante de ellos y tocarlo, ya sabes", le dijo a Guralnick. "Pero eso no es lo que necesito vender a mi gente, no es el sonido de Muddy Waters. Y si cambias mi sonido, entonces vas a cambiar a todo el hombre".
El sonido de Waters era básicamente blues country delta electrificado, pero su uso de microtonos, tanto en su voz como en la interpretación de diapositivas, hizo extremadamente difícil duplicarlo y seguirlo correctamente. "Cuando toco en el escenario con mi banda, tengo que entrar ahí con mi guitarra y tratar de bajarme el sonido", dijo en Rolling Stone. "Pero tan pronto como dejo de tocar, vuelve a otro sonido diferente. Mis azules parecen tan simples, tan fáciles de hacer, pero no lo son. Dicen que mi blues es el más difícil de tocar del mundo".
En 1977 Johnny Winter convenció a su sello, Blue Sky, para que firmara Waters y se inició el comienzo de una fructífera asociación. El LP de Waters "comeback", Hard Again, se grabó en sólo dos días y fue lo más parecido al sonido original de Chicago que nadie podía esperar. El invierno produjo/jugó y llevó a Waters a su límite. El ex acompañante de Waters, James Cotton, contribuyó con la armónica en el álbum ganador del premio Grammy y le siguió una breve pero bien recibida gira. "Suena feliz, enérgico y con ganas de hacer negocios", declaró Dan Oppenheimer en Rolling Stone. "En resumen, Muddy Waters está pateando en el establo de otra mula."
En 1978 Winter reclutó a Walter Horton y Jimmy Rogers para ayudar en el LP I'm Ready de Waters duplicando el éxito crítico y comercial de Hard Again. El regreso continuó en 1979 con el elogiado LP Muddy "Mississippi" Waters Live. "Muddy estaba suelto para esto", escribió Jas Obrecht en Guitarrista, "y el resultado es lo mejor después de estar en primera fila en uno de sus espectáculos de blues de golpeteo, cabeceo y downhome". Al año siguiente, King Bee concluyó el reinado de Water en Blue Sky y los cuatro LPs resultaron ser sus álbumes más vendidos.
En 1983 Waters murió mientras dormía, a la edad de 70 años. En su funeral, multitudes de músicos de blues se presentaron para rendir homenaje a uno de los verdaderos originales de la forma de arte. "Muddy era un maestro de las notas correctas", dijo John Hammond Jr. a Guitar World. "Era una guitarra profunda, profunda y simple... . más country blues transpuesto a la guitarra eléctrica, el tipo de toque que realzaba las letras, daba profundidad a las palabras mismas". Dos años después de su muerte, la ciudad que hizo Muddy Waters (y viceversa) honró a su padre cambiando el nombre de 43rd Street a Muddy Waters Drive. Después de la muerte de Waters, B.B. King le dijo a Guitar World: "Pasarán años y años antes de que la mayoría de la gente se dé cuenta de lo grandioso que era para la música americana".
https://musicians.allaboutjazz.com/muddywaters
Friday, March 14, 2025
Muddy Waters • Blues & Rhythm Series Classics [1950-1952]
Artist Biography
Waters was born McKinley Morganfield in Issaquena County, Mississippi in
1913 (He later told people that he was born in 1915 in Rolling Fork,
Mississippi; the reason for this remains unknown). His grandmother Della
Grant raised him after his mother died in 1918. His fondness for
playing in mud earned him his nickname at an early age. Waters started
out on harmonica but by age seventeen he was playing the guitar at
parties and “fish fries”, emulating two blues artists who were extremely
popular in the south, Son House and Robert Johnson. “His thick heavy
tone, the dark coloration of his voice and his firm almost stolid manner
were all clearly derived from House,” wrote Peter Guralnick in Feel
Like Going Home, “but the embellishments which he added, the imaginative
slide technique and more agile rhythms, were closer to Johnson.”
In 1940 Waters moved to St. Louis before playing with Silas Green a year
later and returning back to Mississippi. In the early part of the
decade he ran a juke house, complete with gambling, moonshine, a jukebox
and live music courtesy of Muddy himself. In the Summer of 1941 Alan
Lomax came to Stovall, Mississippi, on behalf of the Library of Congress
to record various country blues musicians. “He brought his stuff down
and recorded me right in my house,” Waters recalled in Rolling Stone,
“and when he played back the first song I sounded just like anybody's
records. Man, you don't know how I felt that Saturday afternoon when I
heard that voice and it was my own voice. Later on he sent me two copies
of the pressing and a check for twenty bucks, and I carried that record
up to the corner and put it on the jukebox. Just played it and played
it and said, `I can do it, I can do it.'” Lomax came back again in July
of 1942 to record Waters again. Both sessions were eventually released
as Down On Stovall's Plantation on the Testament label.
In 1943 Waters headed north to Chicago in hopes of becoming a full-time
professional. He lived with a relative for a short period while driving a
truck and working in a factory by day and playing at night. Big Bill
Broonzy was the leading bluesman in Chicago until his death in 1958 and
the city was a very competitive market for a newcomer to become
established. Broonzy helped Waters out by letting him open Broonzy's
show in the rowdy clubs. In 1945 Waters's uncle gave him his first
electric guitar, which enabled him to be heard above the noisy crowds.
In 1946 Waters recorded some tunes for Mayo Williams at Columbia but
they were never released. Later that year he began recording for
Aristocrat, a newly- formed label run by two brothers, Leonard Chess and
Phil Chess. In 1947 Waters played guitar with Sunnyland Slim on piano
on the cuts “Gypsy Woman” and “Little Anna Mae.” These were also
shelved, but in 1948 Waters's “I Can't Be Satisfied” and “I Feel Like
Going Home” became big and his popularity in clubs began to take off.
Soon after, Aristocrat changed their name to Chess and Waters's
signature tune, “Rollin' Stone”, became a smash hit.
The Chess brothers would not allow Waters to use his own musicians
(Jimmy Rogers and Blue Smitty) in the studio; instead he was only
provided with a backing bass by Big Crawford. However, by 1950 Waters
was recording with perhaps the best blues group ever: Little Walter
Jacobs on harmonica; Jimmy Rogers on guitar; Elgin Evans on drums; Otis
Spann on piano; Big Crawford on bass; and Waters handling vocals and
slide guitar. The band recorded a string of blues classics during the
early 1950s with the help of bassist/songwriter Willie Dixon. “Hoochie
Coochie Man” (Number 8 on the R&B charts), “I Just Want To Make Love
To You” (Number 4), and “I'm Ready”. These three were “the most macho
songs in his repertoire,” wrote Robert Palmer in Rolling Stone. “Muddy
would never have composed anything so unsubtle. But they gave him a
succession of showstoppers and an image, which were important for a
bluesman trying to break out of the grind of local gigs into national
prominence.”
Waters reigned over the 1950s Chicago blues scene; he was its most
popular artist and led its tightest band, fueled by hits from Willie
Dixon, its strongest composer. On all these fronts, however, Waters
contended with fierce competition from the gravel-voiced singer Howlin'
Wolf. Wolf's band rivaled Water's all-star lineup, notably featuring the
now-legendary guitarist Hubert Sumlin. Wolf also competed with Waters
for the songwriting attention of Willie Dixon and recorded a large
number of Dixon tunes. Nonetheless, Waters consistently retained an edge
in popularity and esteem. Both Waters and Wolf are held in immense
regard by modern rock and blues aficionados, but Waters is generally
considered to be the more influential artist.[citation needed]
By the early 1950s, Waters was at the height of his career. “By the time
he achieved his popular peak, Muddy Waters had become a shouting,
declamatory kind of singer who had forsaken his guitar as a kind of
anachronism and whose band played with a single pulsating rhythm,” wrote
Guralnick in his Listener's Guide.
Waters's success as the frontman led others in his group to seek the
same recognition. In 1953 Little Walter left when his single “Juke”
became a hit and in 1955 Rogers quit to form his own band. Waters could
never recapture the glory of his pre-1956 years as the pressures of
being a leader led him to use various studio musicians for quite a few
years thereafter.
He headed to England in 1958 and shocked his overseas audiences with
loud, amplified electric guitar and a thunderous beat. When R&B
began to die down shortly after, Waters switched back to his older style
of country blues. His gig at the Newport Jazz Festival in 1960 (see At
Newport 1960) turned on a whole new generation to Waters's Delta sound.
After which English musicians of the likes of Eric Clapton and the
Rolling Stones expressed a fondness for the new sound, Waters switched
back to electric circa 1964. Thereupon expressing anger when he felt
that members of his own race were turning their backs to the genre while
a Caucasian audience had shown increasing respect for the blues.
However, for the better part of twenty years (since his last big hit in
1956, “I'm Ready”) Waters was put on the back shelf by the Chess label
and recorded albums with various “popular” themes: Brass And The Blues,
Electric Mud, etc. In 1972 he went back to England to record The London
Muddy Waters Sessions with four hotshot rockers•Rory Gallagher, Steve
Winwood, Rick Grech, and Mitch Mitchell • but their playing wasn't up to
his standards. “These boys are top musicians, they can play with me,
put the book before 'em and play it, you know,” he told Guralnick. “But
that ain't what I need to sell my people, it ain't the Muddy Waters
sound. An if you change my sound, then you gonna change the whole man.”
Waters sound was basically Delta country blues electrified, but his use
of microtones, in both his vocals and slide playing, made it extremely
difficult to duplicate and follow correctly. “When I plays onstage with
my band, I have to get in there with my guitar and try to bring the
sound down to me,” he said in Rolling Stone. “But no sooner than I quit
playing, it goes back to another, different sound. My blues look so
simple, so easy to do, but it's not. They say my blues is the hardest
blues in the world to play.”
In 1977 Johnny Winter convinced his label, Blue Sky, to sign Waters and
the beginning of a fruitful partnership was begun. Waters's “comeback”
LP, Hard Again, was recorded in just two days and was as close to the
original Chicago sound he had created as anyone could ever hope for.
Winter produced/played and pushed Waters to his limit. Former Waters
sideman James Cotton contributed harmonica on the Grammy Award-winning
album and a brief but well received tour followed. “He sounds happy,
energetic and out for business,” stated Dan Oppenheimer in Rolling
Stone. “In short, Muddy Waters is kicking in another mule's stall.”
In 1978 Winter recruited Walter Horton and Jimmy Rogers to help out on
Waters's I'm Ready LP duplicating the critical and commercial success of
Hard Again. The comeback continued in 1979 with the lauded LP Muddy
“Mississippi” Waters Live. “Muddy was loose for this one,” wrote Jas
Obrecht in Guitar Player, “and the result is the next best thing to
being ringside at one of his foot- thumping, head-nodding, downhome
blues shows.” King Bee the following year concluded Water's reign at
Blue Sky and all four LPs turned out to be his biggest-selling albums
ever.
In 1983 Waters died in his sleep, aged 70. At his funeral, throngs of
blues musicians showed up to pay tribute to one of the true originals of
the art form. “Muddy was a master of just the right notes,” John
Hammond Jr., told Guitar World. “It was profound guitar playing, deep
and simple. . . . more country blues transposed to the electric guitar,
the kind of playing that enhanced the lyrics, gave profundity to the
words themselves.” Two years after his death, the city that made Muddy
Waters (and vice versa) honored their father by changing the name of
43rd Street to Muddy Waters Drive. Following Waters's death, B.B. King
told Guitar World, “It's going to be years and years before most people
realize how great he was to American music.”
https://musicians.allaboutjazz.com/muddywaters
///////
Biografía del artista
Waters nació como McKinley Morganfield en el condado de Issaquena,
Mississippi en 1913 (más tarde dijo a la gente que nació en 1915 en
Rolling Fork, Mississippi; la razón de esto sigue siendo desconocida).
Su abuela Della Grant lo crió después de la muerte de su madre en 1918.
Su afición por jugar en el barro le valió su apodo a una edad temprana.
Waters comenzó con la armónica, pero a los diecisiete años ya tocaba la
guitarra en fiestas y "fish fries", emulando a dos artistas del blues
que eran muy populares en el sur, Son House y Robert Johnson. "Su tono
grueso y pesado, la coloración oscura de su voz y su manera firme y casi
impasible se derivaban claramente de House", escribió Peter Guralnick
en Feel Like Going Home, "pero los adornos que añadió, la técnica
imaginativa del deslizamiento y los ritmos más ágiles, estaban más cerca
de Johnson".
En 1940 Waters se mudó a St. Louis antes de jugar con Silas Green un año
después y regresar a Mississippi. A principios de la década dirigía una
casa de juke, con juegos de azar, luz de luna, una rocola y música en
vivo cortesía del propio Muddy. En el verano de 1941 Alan Lomax vino a
Stovall, Mississippi, en nombre de la Biblioteca del Congreso para
grabar varios músicos de country blues. Él bajó sus cosas y me grabó en
mi casa", recuerda Waters en Rolling Stone, "y cuando tocó la primera
canción soné como los discos de cualquiera". Tío, no sabes cómo me sentí
el sábado por la tarde cuando oí esa voz y era mi propia voz. Más tarde
me envió dos copias de la plancha y un cheque por veinte dólares, y
llevé ese disco a la esquina y lo puse en la gramola. Sólo lo tocó y lo
tocó y dijo: ``Puedo hacerlo, puedo hacerlo''". Lomax volvió de nuevo en
julio de 1942 para grabar Waters. Ambas sesiones fueron eventualmente
lanzadas como Down On Stovall's Plantation en el sello Testament.
En 1943 Waters se dirigió al norte, a Chicago, con la esperanza de
convertirse en un profesional de tiempo completo. Vivió con un pariente
durante un corto período de tiempo mientras conducía un camión y
trabajaba en una fábrica durante el día y jugaba por la noche. Big Bill
Broonzy fue el principal bluesista de Chicago hasta su muerte en 1958 y
la ciudad era un mercado muy competitivo para que un recién llegado se
estableciera. Broonzy ayudó a Waters dejándolo abrir el show de Broonzy
en los clubes ruidosos. En 1945, el tío de Waters le regaló su primera
guitarra eléctrica, lo que le permitió ser escuchado por encima de las
ruidosas multitudes. En 1946 Waters grabó algunos temas para Mayo
Williams en Columbia pero nunca fueron publicados. Más tarde ese mismo
año comenzó a grabar para Aristocrat, un sello recién formado dirigido
por dos hermanos, Leonard Chess y Phil Chess. En 1947 Waters tocó la
guitarra con Sunnyland Slim al piano en los cortes "Gypsy Woman" y
"Little Anna Mae". Estos también fueron archivados, pero en 1948 los
libros de Waters "I Can't Be Satisfied" y "I Feel Like Going Home" se
hicieron grandes y su popularidad en los clubes comenzó a despegar. Poco
después, Aristócrata cambió su nombre a Ajedrez y la melodía de Waters,
"Rollin' Stone", se convirtió en un gran éxito.
Los hermanos Chess no permitieron que Waters usara sus propios músicos
(Jimmy Rogers y Blue Smitty) en el estudio; en su lugar, sólo se le
proporcionó un contrabajo de Big Crawford. Sin embargo, para 1950 Waters
estaba grabando con quizás el mejor grupo de blues de la historia:
Little Walter Jacobs en la armónica; Jimmy Rogers en la guitarra; Elgin
Evans en la batería; Otis Spann en el piano; Big Crawford en el bajo; y
Waters en la voz y la guitarra. La banda grabó una serie de clásicos del
blues a principios de la década de 1950 con la ayuda del bajista y
compositor Willie Dixon. "Hoochie Coochie Man" (Número 8 en las listas
de R&B), "I Just Want To Make Love To You" (Número 4), y "I'm
Ready". Estas tres fueron "las canciones más machistas de su
repertorio", escribió Robert Palmer en Rolling Stone. "Muddy nunca
habría compuesto algo tan sutil. Pero le dieron una sucesión de
espectáculos y una imagen, que eran importantes para un bluesista que
intentaba salir de la rutina de los conciertos locales para convertirse
en un personaje prominente a nivel nacional".
Waters reinó en la escena del blues de Chicago en la década de 1950; fue
su artista más popular y lideró su banda más cerrada, alimentada por
los éxitos de Willie Dixon, su compositor más fuerte. En todos estos
frentes, sin embargo, Waters se enfrentó a una feroz competencia del
cantante de voz de grava Howlin' Wolf. La banda de Wolf rivalizaba con
la alineación de estrellas de Water, en particular con el ahora
legendario guitarrista Hubert Sumlin. Wolf también compitió con Waters
por la atención compositiva de Willie Dixon y grabó un gran número de
temas de Dixon. Sin embargo, Waters siempre mantuvo una ventaja en
popularidad y estima. Tanto Waters como Wolf son considerados por los
aficionados al rock y al blues moderno, pero Waters es generalmente
considerado el artista más influyente.
A principios de la década de 1950, Waters estaba en la cúspide de su
carrera. "Para cuando alcanzó su apogeo popular, Muddy Waters se había
convertido en un cantante gritón y declamatorio que había abandonado su
guitarra como una especie de anacronismo y cuya banda tocaba con un solo
ritmo pulsante", escribió Guralnick en su Listener's Guide.
El éxito de Waters como líder llevó a otros miembros de su grupo a
buscar el mismo reconocimiento. En 1953 Little Walter se fue cuando su
sencillo "Juke" se convirtió en un éxito y en 1955 Rogers renunció para
formar su propia banda. Waters nunca pudo recobrar la gloria de sus años
anteriores a 1956, ya que la presión de ser un líder le llevó a
utilizar varios músicos de estudio durante varios años a partir de
entonces.
Se dirigió a Inglaterra en 1958 y sorprendió a sus audiencias en el
extranjero con una guitarra eléctrica fuerte y amplificada y un ritmo
estruendoso. Cuando el R&B comenzó a morir poco después, Waters
volvió a su antiguo estilo de blues country. Su actuación en el Festival
de Jazz de Newport en 1960 (ver En Newport 1960) convirtió a toda una
nueva generación en el sonido Delta de Waters. Después de que músicos
ingleses de la talla de Eric Clapton y los Rolling Stones expresaran su
afición por el nuevo sonido, Waters regresó a la música eléctrica
alrededor de 1964. En ese momento expresó su enojo cuando sintió que
miembros de su propia raza le estaban dando la espalda al género,
mientras que el público caucásico había mostrado un creciente respeto
por el blues.
Sin embargo, durante casi veinte años (desde su último gran éxito en
1956, "I'm Ready"), Waters fue puesto en el estante trasero por el sello
Chess y grabó álbumes con varios temas "populares": Latón y el Blues,
Barro Eléctrico, etc. En 1972 regresó a Inglaterra para grabar The
London Muddy Waters Sessions con cuatro grandes rockeros -Rory
Gallagher, Steve Winwood, Rick Grech y Mitch Mitchell-, pero su forma de
tocar no estaba a la altura de sus expectativas. "Estos chicos son los
mejores músicos, pueden tocar conmigo, poner el libro delante de ellos y
tocarlo, ya sabes", le dijo a Guralnick. "Pero eso no es lo que
necesito vender a mi gente, no es el sonido de Muddy Waters. Y si
cambias mi sonido, entonces vas a cambiar a todo el hombre".
El sonido de Waters era básicamente blues country delta electrificado,
pero su uso de microtonos, tanto en su voz como en la interpretación de
diapositivas, hizo extremadamente difícil duplicarlo y seguirlo
correctamente. "Cuando toco en el escenario con mi banda, tengo que
entrar ahí con mi guitarra y tratar de bajarme el sonido", dijo en
Rolling Stone. "Pero tan pronto como dejo de tocar, vuelve a otro sonido
diferente. Mis azules parecen tan simples, tan fáciles de hacer, pero
no lo son. Dicen que mi blues es el más difícil de tocar del mundo".
En 1977 Johnny Winter convenció a su sello, Blue Sky, para que firmara
Waters y se inició el comienzo de una fructífera asociación. El LP de
Waters "comeback", Hard Again, se grabó en sólo dos días y fue lo más
parecido al sonido original de Chicago que nadie podía esperar. El
invierno produjo/jugó y llevó a Waters a su límite. El ex acompañante de
Waters, James Cotton, contribuyó con la armónica en el álbum ganador
del premio Grammy y le siguió una breve pero bien recibida gira. "Suena
feliz, enérgico y con ganas de hacer negocios", declaró Dan Oppenheimer
en Rolling Stone. "En resumen, Muddy Waters está pateando en el establo
de otra mula."
En 1978 Winter reclutó a Walter Horton y Jimmy Rogers para ayudar en el
LP I'm Ready de Waters duplicando el éxito crítico y comercial de Hard
Again. El regreso continuó en 1979 con el elogiado LP Muddy
"Mississippi" Waters Live. "Muddy estaba suelto para esto", escribió Jas
Obrecht en Guitarrista, "y el resultado es lo mejor después de estar en
primera fila en uno de sus espectáculos de blues de golpeteo, cabeceo y
downhome". Al año siguiente, King Bee concluyó el reinado de Water en
Blue Sky y los cuatro LPs resultaron ser sus álbumes más vendidos.
En 1983 Waters murió mientras dormía, a la edad de 70 años. En su
funeral, multitudes de músicos de blues se presentaron para rendir
homenaje a uno de los verdaderos originales de la forma de arte. "Muddy
era un maestro de las notas correctas", dijo John Hammond Jr. a Guitar
World. "Era una guitarra profunda, profunda y simple... . más country
blues transpuesto a la guitarra eléctrica, el tipo de toque que realzaba
las letras, daba profundidad a las palabras mismas". Dos años después
de su muerte, la ciudad que hizo Muddy Waters (y viceversa) honró a su
padre cambiando el nombre de 43rd Street a Muddy Waters Drive. Después
de la muerte de Waters, B.B. King le dijo a Guitar World: "Pasarán años y
años antes de que la mayoría de la gente se dé cuenta de lo grandioso
que era para la música americana".
https://musicians.allaboutjazz.com/muddywaters
Thursday, February 27, 2025
Saturday, February 22, 2025
Muddy Waters • The Essential Collection
Review by Bruce Eder
This mid-priced Muddy Waters compilation from England is comprised of 20 songs,17 of them dating between 1950 and 1958 and the other three from 1968 and 1972, arranged in no particular order. The selection opens with "Got My Mojo Working" in its original studio version and covers most of the obvious bases, including many of Muddy's best-known originals and his classic renditions of Willie Dixon compositions, but somehow missing out on "I Can't Be Satisfied" and "Rollin' and Tumblin'" in favor of "Garbage Man" from 1972 (a better case can be made for "Can't Get No Grindin'"). It's difficult to say what makes this collection "essential" -- one supposes that the producers wanted to emphasize the fact that Muddy was still making important music that late, but given that the notes focus on songs that were later staples of the British Invasion, the choices are odd. One can't criticize any Muddy Waters compilation too harshly, but the main virtue of this disc, along with its price, is that it utilizes the latest and best quality masterings of those classic Chess sides, and does throw an interesting (if inessential) curve ball or two at the listener.
///////
Traducción Automática:
Revisión por Bruce Eder
Esta compilación Muddy Waters de Inglaterra, de precio medio, está compuesta por 20 canciones, 17 de las cuales datan de 1950 a 1958 y las otras tres de 1968 a 1972, organizadas sin ningún orden en particular. La selección se abre con "Got My Mojo Working" en su versión original de estudio y cubre la mayoría de las bases obvias, incluidos muchos de los originales más conocidos de Muddy y sus interpretaciones clásicas de composiciones de Willie Dixon, pero de alguna manera se pierden "I Can't Esté satisfecho "y" Rollin 'and Tumblin' "a favor de" Garbage Man "de 1972 (se puede hacer un mejor caso para" Can't Get No Grindin '"). Es difícil decir qué hace que esta colección sea "esencial": uno supone que los productores querían enfatizar el hecho de que Muddy todavía estaba haciendo música importante hasta tarde, pero dado que las notas se centran en canciones que luego fueron fundamentales en la Invasión Británica, las opciones son impares Uno no puede criticar cualquier compilación de Muddy Waters con demasiada dureza, pero la principal virtud de este disco, junto con su precio, es que utiliza las últimas y mejores masterizaciones de calidad de los lados clásicos del Chess, y arroja una interesante (si no es necesario) curva de bola o dos en el oyente.
Wednesday, February 19, 2025
Saturday, February 15, 2025
Sunday, February 9, 2025
VA • Juke Joint Essentials
Bo Diddley, Muddy Waters, John Lee Hooker, Howlin' Wolf, Slim Harpo, Jimmy Rogers, J.B. Lenoir, Little Walter, Chuck Berry …
Wednesday, February 5, 2025
Wednesday, January 29, 2025
VA • The Story of Cadet Records
Etta James,Dorothy Ashby,Harold Land,Muddy Waters,Ramsey Lewis,Shades Of Brown,The New Rotary Connection,Terry Callier.
www.vinylmeplease.com/story-of-cadet-records ...
Tuesday, January 7, 2025
Little Walter • The Best of
Review
If there's a blues harmonica player alive today who doesn't have a copy of this landmark album in their collection, they're either lying or had their copy of it stolen by another harmonica player. This 12-song collection is the one that every harmonica player across the board cut their teeth on. All the hits are here: "My Babe," "Blues with a Feeling," "You Better Watch Yourself," "Off the Wall," "Mean Old World" and the instrumental that catapulted him from the sideman chair in Muddy Waters' band to the top of the R&B charts in 1952, "Juke." Walter's influence to this very day is so pervasive over the landscape of the instrument that this collection of singles is truly: 1) one of the all-time greatest blues harmonica albums, 2) one of the all-time greatest Chicago blues albums, and 3) one of the first ten albums you should purchase if you're building your blues collection from the ground floor up. ~ Cub Koda, All Music Guide
Traducción Automática:
Si hay un jugador de armónica de blues vivo hoy que no tiene una copia de este álbum emblemático en su colección, están mintiendo o han robado su copia de otro jugador de armónica. Esta colección de 12 canciones es la que todos los intérpretes de armónica de todo el mundo aprenden. Todos los éxitos están aquí: "My Babe", "Blues with a Feeling", "You Better Yourself Yourself", "Off the Wall", "Mean Old World" y el instrumental que lo catapultó desde la silla sideman en Muddy Waters ' banda a la cima de las listas de R & B en 1952, "Juke". La influencia de Walter hasta el día de hoy es tan omnipresente en el panorama del instrumento que esta colección de singles es verdaderamente: 1) uno de los mejores álbumes de blues de armónica de todos los tiempos, 2) uno de los mejores álbumes de blues de Chicago, y 3) uno de los primeros diez álbumes que deberías comprar si estás construyendo tu colección de blues desde la planta baja. ~ Cub Koda, guía de toda la música
If there's a blues harmonica player alive today who doesn't have a copy of this landmark album in their collection, they're either lying or had their copy of it stolen by another harmonica player. This 12-song collection is the one that every harmonica player across the board cut their teeth on. All the hits are here: "My Babe," "Blues with a Feeling," "You Better Watch Yourself," "Off the Wall," "Mean Old World" and the instrumental that catapulted him from the sideman chair in Muddy Waters' band to the top of the R&B charts in 1952, "Juke." Walter's influence to this very day is so pervasive over the landscape of the instrument that this collection of singles is truly: 1) one of the all-time greatest blues harmonica albums, 2) one of the all-time greatest Chicago blues albums, and 3) one of the first ten albums you should purchase if you're building your blues collection from the ground floor up. ~ Cub Koda, All Music Guide
Traducción Automática:
Si hay un jugador de armónica de blues vivo hoy que no tiene una copia de este álbum emblemático en su colección, están mintiendo o han robado su copia de otro jugador de armónica. Esta colección de 12 canciones es la que todos los intérpretes de armónica de todo el mundo aprenden. Todos los éxitos están aquí: "My Babe", "Blues with a Feeling", "You Better Yourself Yourself", "Off the Wall", "Mean Old World" y el instrumental que lo catapultó desde la silla sideman en Muddy Waters ' banda a la cima de las listas de R & B en 1952, "Juke". La influencia de Walter hasta el día de hoy es tan omnipresente en el panorama del instrumento que esta colección de singles es verdaderamente: 1) uno de los mejores álbumes de blues de armónica de todos los tiempos, 2) uno de los mejores álbumes de blues de Chicago, y 3) uno de los primeros diez álbumes que deberías comprar si estás construyendo tu colección de blues desde la planta baja. ~ Cub Koda, guía de toda la música
///////
Reseña
Si hay un armonicista de blues vivo hoy en día que no tenga una copia de este álbum de referencia en su colección, o bien está mintiendo o su copia ha sido robada por otro armonicista. Esta colección de 12 canciones es la que todos los intérpretes de armónica de todo el mundo han utilizado. Todos los éxitos están aquí: "My Babe", "Blues with a Feeling", "You Better Watch Yourself", "Off the Wall", "Mean Old World" y el instrumental que le catapultó desde la silla de sideman en la banda de Muddy Waters a la cima de las listas de R&B en 1952, "Juke". La influencia de Walter hasta el día de hoy es tan penetrante en el paisaje del instrumento que esta colección de singles es realmente 1) uno de los mejores álbumes de armónica de blues de todos los tiempos, 2) uno de los mejores álbumes de blues de Chicago de todos los tiempos, y 3) uno de los diez primeros álbumes que deberías comprar si estás construyendo tu colección de blues desde cero. ~ Cub Koda, All Music Guide
Traducción automática:
Si hay un jugador de armónica de blues vivo hoy que no tiene una copia de este álbum emblemático en su colección, están mintiendo o han robado su copia de otro jugador de armónica. Esta colección de 12 canciones es la que todos los intérpretes de armónica de todo el mundo aprenden. Todos los éxitos están aquí: "My Babe", "Blues with a Feeling", "You Better Yourself", "Off the Wall", "Mean Old World" y el instrumental que lo catapultó desde la silla sideman en la banda de Muddy Waters a la cima de las listas de R & B en 1952, "Juke". La influencia de Walter hasta el día de hoy es tan omnipresente en el panorama del instrumento que esta colección de singles es verdaderamente: 1) uno de los mejores álbumes de blues de armónica de todos los tiempos, 2) uno de los mejores álbumes de blues de Chicago, y 3) uno de los primeros diez álbumes que deberías comprar si estás construyendo tu colección de blues desde la planta baja. ~ Cub Koda, guía de toda la música
Si hay un armonicista de blues vivo hoy en día que no tenga una copia de este álbum de referencia en su colección, o bien está mintiendo o su copia ha sido robada por otro armonicista. Esta colección de 12 canciones es la que todos los intérpretes de armónica de todo el mundo han utilizado. Todos los éxitos están aquí: "My Babe", "Blues with a Feeling", "You Better Watch Yourself", "Off the Wall", "Mean Old World" y el instrumental que le catapultó desde la silla de sideman en la banda de Muddy Waters a la cima de las listas de R&B en 1952, "Juke". La influencia de Walter hasta el día de hoy es tan penetrante en el paisaje del instrumento que esta colección de singles es realmente 1) uno de los mejores álbumes de armónica de blues de todos los tiempos, 2) uno de los mejores álbumes de blues de Chicago de todos los tiempos, y 3) uno de los diez primeros álbumes que deberías comprar si estás construyendo tu colección de blues desde cero. ~ Cub Koda, All Music Guide
Traducción automática:
Si hay un jugador de armónica de blues vivo hoy que no tiene una copia de este álbum emblemático en su colección, están mintiendo o han robado su copia de otro jugador de armónica. Esta colección de 12 canciones es la que todos los intérpretes de armónica de todo el mundo aprenden. Todos los éxitos están aquí: "My Babe", "Blues with a Feeling", "You Better Yourself", "Off the Wall", "Mean Old World" y el instrumental que lo catapultó desde la silla sideman en la banda de Muddy Waters a la cima de las listas de R & B en 1952, "Juke". La influencia de Walter hasta el día de hoy es tan omnipresente en el panorama del instrumento que esta colección de singles es verdaderamente: 1) uno de los mejores álbumes de blues de armónica de todos los tiempos, 2) uno de los mejores álbumes de blues de Chicago, y 3) uno de los primeros diez álbumes que deberías comprar si estás construyendo tu colección de blues desde la planta baja. ~ Cub Koda, guía de toda la música
Thursday, October 3, 2024
Muddy Waters • Muddy Waters Sings ''Big Bill''
Album by blues musician Muddy Waters, featuring songs by Big Bill Broonzy, released by the Chess label in 1960.
Friday, September 27, 2024
VA • The Best Of Blues
Johnny Winter, Charlie Musselwhite, B.B. King, Duke Robillard, Hadda
Brooks,Stevie Ray Vaughan, Muddy Waters, Elmore James, Solomon Burke,
Lowell Fulson, Howlin' Wolf, Etta James, Chuck Berry, John Lee Hooker,
Thursday, September 26, 2024
Friday, September 20, 2024
Howlin' Wolf, Muddy Waters, Bo Diddley • The Super Super Blues Band
This is easily a "super super blues bust." Power trios, of course, were
hip in the late '60s -- even at down-home Chess Studios, where ad hoc
"supergroups" were assembled for 1967's Super Blues and its sequel,
Super Super Blues Band. (No one ever accused Chess Records of being
subtle.) The band on Super Super Blues Band included two-thirds of the
original Super Blues headliners -- Muddy Waters and Bo Diddley -- with
Howlin' Wolf replacing Little Walter to round out the trio. Unlike
Walter, who was willing to cede the spotlight to Diddley and Waters on
Super Blues, Wolf adamantly refuses to back down from his rivals,
resulting in a flood of contentious studio banter that turns out to be
more entertaining than the otherwise unmemorable music from this
stylistic train wreck. Although Wolf and Waters duke it out in earnest
on the blues standards, the presence of Diddley (and his rave-up
repertoire) makes the prospect of an ensemble impossible; in the end,
there are just too many clashing ingredients (the squealing "girlie"
choruses vs. Wolf's growl, Diddley's space guitar antics vs. Waters'
uncompromising slide guitar) to make the mix digestible. Meanwhile, as
the three frontmen struggle to outduel each other on every song, they
drown out an underused, all-star backing band made up of Otis Spann on
piano, Hubert Sumlin on guitar, Buddy Guy on bass, and Clifton James on
drums. At least it sounds like they had fun doing it.
///////
Esto es fácilmente un "busto de súper súper azules". Los tríos de poder,
por supuesto, estaban de moda a finales de los 60... incluso en los
estudios de ajedrez caseros, donde se reunían "supergrupos" ad hoc para
el Super Blues de 1967 y su secuela, Super Super Blues Band. (Nadie
acusó a Chess Records de ser sutil.) La banda de Super Blues Band
incluía dos tercios de los titulares originales de Super Blues -- Muddy
Waters y Bo Diddley -- con Howlin' Wolf reemplazando a Little Walter
para completar el trío. A diferencia de Walter, que estaba dispuesto a
ceder el protagonismo a Diddley y Waters en el Super Blues, Wolf se
niega rotundamente a retroceder ante sus rivales, lo que resulta en un
aluvión de polémicas bromas de estudio que resultan ser más entretenidas
que la música, de otro modo inolvidable, de este desastre estilístico.
Aunque Wolf y Waters se enfrentan en serio a los estándares del blues,
la presencia de Diddley (y su repertorio de juerga) hace imposible la
perspectiva de un conjunto; al final, hay demasiados ingredientes en
conflicto (los chillidos de los coros "femeninos" contra el gruñido de
Wolf, las payasadas de Diddley con la guitarra espacial contra la
guitarra deslizante de Waters) para hacer que la mezcla sea digerible.
Mientras tanto, mientras los tres cantantes luchan por superarse en cada
canción, ahogan a una infrautilizada y estelar banda de acompañamiento
formada por Otis Spann al piano, Hubert Sumlin a la guitarra, Buddy Guy
al bajo y Clifton James a la batería. Al menos parece que se divirtieron
haciéndolo.
Wednesday, September 18, 2024
Little Walter • Confessin' The Blues
Review by Bruce Eder
This release is a little confusing, coming out as it does more than a year after the release of MCA-Chess' Little Walter rarities collection Blues with a Feeling, and two years after the double-CD anthology set that contains most of the best parts of this collection. Still, for those who can't afford either of those pricey sets, this disc, coupled with the two best-of volumes, and the other Walter compilations, fills in some holes that are well worth filling. Made up of songs cut between 1953 and 1959 -- none of which had ever appeared on LP before the original 1974 release of this collection -- the selection features Walter in his prime, playing alongside Robert Lockwood, Jr. and Louis Myers or Luther Tucker on guitar (with Muddy Waters present on slide on one indispensable track, "Rock Bottom"), mostly Willie Dixon on bass, and Fred Below on the drums, with Lafayette Leake or Otis Spann on piano. His harp work was never than first rate during the era covered by this collection, and there are some top flight instrumentals featured, but the material (check out "Crazy Legs," with its dazzling interplay between Walter on harp and Louis and Dave Myers on guitars) here also features some of Walter's best singing, including the romantic "One More Chance with You," the quietly raunchy "Temperature," and "Confessin' the Blues." The sound, as is usual on these MCA-Chess reissues, is superb, although certain tracks, such as "I Got to Go," seem slightly compressed.
https://www.allmusic.com/album/confessin-the-blues-mw0000076358
Artist Biography by Bill Dahl
Who's the king of all post-war blues harpists, Chicago division or otherwise? Why, the virtuosic Little Walter, without a solitary doubt. The fiery harmonica wizard took the humble mouth organ in dazzling amplified directions that were unimaginable prior to his ascendancy. His daring instrumental innovations were so fresh, startling, and ahead of their time that they sometimes sported a jazz sensibility, soaring and swooping in front of snarling guitars and swinging rhythms perfectly suited to Walter's pioneering flights of fancy.
Marion Walter Jacobs was by most accounts an unruly but vastly talented youth who abandoned his rural Louisiana home for the bright lights of New Orleans at age 12. Walter gradually journeyed north from there, pausing in Helena (where he hung out with the wizened Sonny Boy Williamson), Memphis, and St. Louis before arriving in Chicago in 1946.
The thriving Maxwell Street strip offered a spot for the still-teenaged phenom to hawk his wares. He fell in with local royalty -- Tampa Red and Big Bill Broonzy -- and debuted on wax that same year for the tiny Ora-Nelle logo ("I Just Keep Loving Her") in the company of Jimmy Rogers and guitarist Othum Brown. Walter joined forces with Muddy Waters in 1948; the resulting stylistic tremors of that coupling are still being felt today. Along with Rogers and Baby Face Leroy Foster, this super-confident young aggregation became informally known as the Headhunters. They would saunter into Southside clubs, mount the stage, and proceed to calmly "cut the heads" of whomever was booked there that evening.
By 1950, Walter was firmly entrenched as Waters' studio harpist at Chess as well (long after Walter had split the Muddy Waters band, Leonard Chess insisted on his participation on waxings -- why split up an unbeatable combination?). That's how Walter came to record his breakthrough 1952 R&B chart-topper "Juke" -- the romping instrumental was laid down at the tail-end of a Waters session. Suddenly, Walter was a star on his own, combining his stunning talents with those of the Aces (guitarists Louis and David Myers and drummer Fred Below) and advancing the concept of blues harmonica another few light years with every session he made for Checker Records.
From 1952 to 1958, Walter notched 14 Top Ten R&B hits, including "Sad Hours," "Mean Old World," "Tell Me Mama," "Off the Wall," "Blues with a Feeling," "You're So Fine," a threatening "You Better Watch Yourself," the mournful "Last Night," and a rocking "My Babe" that was Willie Dixon's secularized treatment of the traditional gospel lament "This Train." Throughout his Checker tenure, Walter alternated spine-chilling instrumentals with gritty vocals (he's always been underrated in that department; he wasn't Muddy Waters or the Wolf, but who was?).
Walter utilized the chromatic harp in ways never before envisioned (check out his 1956 free-form instrumental "Teenage Beat," with Robert Jr. Lockwood and Luther Tucker manning the guitars, for proof positive). 1959's determined "Everything Gonna Be Alright" was Walter's last trip to the hit lists; Chicago blues had faded to a commercial non-entity by then unless your name was Jimmy Reed.
Tragically, the '60s saw the harp genius slide steadily into an alcohol-hastened state of unreliability, his once-handsome face becoming a road map of scars. In 1964, he toured Great Britain with the Rolling Stones, who clearly had their priorities in order, but his once-prodigious skills were faltering badly. That sad fact was never more obvious than on 1967's disastrous summit meeting of Waters, Bo Diddley, and Walter for Chess as the Super Blues Band; there was nothing super whatsoever about Walter's lame remakes of "My Babe" and "You Don't Love Me."
Walter's eternally vicious temper led to his violent undoing in 1968. He was involved in a street fight (apparently on the losing end, judging from the outcome) and died from the incident's after-effects at age 37. His influence remains inescapable to this day -- it's unlikely that a blues harpist exists on the face of this earth who doesn't worship Little Walter.
https://www.allmusic.com/artist/little-walter-mn0000824599/biography
///////
Reseña de Bruce Eder
Este lanzamiento es un poco confuso, ya que sale más de un año después del lanzamiento de la colección de MCA-Chess'Little Walter rarities Blues with a Feeling', y dos años después de la antología de doble CD que contiene la mayoría de las mejores partes de esta colección. Sin embargo, para aquellos que no pueden permitirse ninguno de esos costosos sets, este disco, junto con los dos mejores volúmenes y las otras compilaciones de Walter, llena algunos agujeros que bien valen la pena rellenar. Compuesta de canciones cortadas entre 1953 y 1959 -- ninguna de las cuales había aparecido en el LP antes del lanzamiento original de esta colección en 1974 -- la selección presenta a Walter en su mejor momento, tocando al lado de Robert Lockwood, Jr. y Louis Myers o Luther Tucker en la guitarra (con Muddy Waters presente en el tobogán en un tema indispensable, "Rock Bottom"), mayormente Willie Dixon en el bajo, y Fred Below en la batería, con Lafayette Leake u Otis Spann en el piano. Su trabajo en arpa nunca fue de primera clase durante la época que abarca esta colección, y hay algunos instrumentales de primera línea, pero el material (mira "Crazy Legs", con su deslumbrante interacción entre Walter en el arpa y Louis y Dave Myers en las guitarras) también incluye algunos de los mejores cantos de Walter, incluyendo el romántico "One More Chance with You" (Una Oportunidad Más Contigo), el silenciosamente raunchy "Temperature" (Temperatura) y "Confessin' the Blues" (Confesión de los Azules). El sonido, como es habitual en estas reediciones de MCA-Chess, es excelente, aunque algunas pistas, como "I Got to Go", parecen ligeramente comprimidas.
https://www.allmusic.com/album/confessin-the-blues-mw0000076358
Biografía del artista por Bill Dahl
¿Quién es el rey de todos los arpistas de blues de la posguerra, la división de Chicago o no? El virtuoso Pequeño Walter, sin duda alguna. El ardiente mago de la armónica tomó el humilde armónica en direcciones amplificadas deslumbrantes que eran inimaginables antes de su ascenso. Sus atrevidas innovaciones instrumentales eran tan frescas, sorprendentes y adelantadas a su tiempo que a veces mostraban una sensibilidad jazzística, elevándose y bajando en picado frente a guitarras gruñonas y ritmos de swing perfectamente adaptados a los pioneros vuelos de fantasía de Walter.
Marion Walter Jacobs fue, según la mayoría de los relatos, un joven revoltoso pero muy talentoso que abandonó su casa rural de Luisiana por las brillantes luces de Nueva Orleáns a la edad de 12 años. Walter viajó gradualmente hacia el norte desde allí, haciendo una pausa en Helena (donde pasó el rato con Sonny Boy Williamson), Memphis y St. Louis antes de llegar a Chicago en 1946.
La próspera franja de Maxwell Street ofrecía un lugar para que el fenómeno todavía adolescente vendiera sus productos. Cayó con la realeza local -- Tampa Red y Big Bill Broonzy -- y debutó en la cera ese mismo año con el pequeño logo de Ora-Nelle ("I Just Keep Loving Her") en compañía de Jimmy Rogers y el guitarrista Othum Brown. Walter unió sus fuerzas con Muddy Waters en 1948; los temblores estilísticos resultantes de ese acoplamiento todavía se sienten hoy en día. Junto con Rogers y Baby Face Leroy Foster, este grupo de jóvenes superconfiados se conoció informalmente como los Headhunters. Se paseaban por los clubes del sur, subían al escenario y procedían a "cortarle la cabeza" tranquilamente a quienquiera que estuviera allí esa noche.
En 1950, Walter estaba firmemente arraigado como arpista de estudio de Waters en Chess también (mucho después de que Walter había dividido la banda de Muddy Waters, Leonard Chess insistió en su participación en las depilaciones - ¿por qué dividir una combinación imbatible?) Así es como Walter llegó a grabar su gran avance en 1952 R&B chart-topper "Juke" - el instrumental de romping se estableció en la cola de una sesión de Waters. De repente, Walter fue una estrella por su cuenta, combinando sus impresionantes talentos con los de los Aces (los guitarristas Louis y David Myers y el baterista Fred Below) y avanzando el concepto de la armónica del blues unos años luz más con cada sesión que hacía para Checker Records.
De 1952 a 1958, Walter tuvo 14 éxitos de R&B, incluyendo "Sad Hours", "Mean Old World", "Tell Me Mama", "Off the Wall", "Blues with a Feeling", "You're So Fine", un amenazante "You're So Fine", el lúgubre "Last Night" y un conmovedor "My Babe" que fue el tratamiento secularizado de Willie Dixon del tradicional lamento evangélico "This Train". A lo largo de su mandato en Checker, Walter alternó instrumentos escalofriantes con voces arenosas (siempre ha sido subestimado en ese departamento; no era Muddy Waters o el Lobo, pero ¿quién lo era?)
Walter utilizó el arpa cromática en formas nunca antes imaginadas (vea su instrumental de forma libre de 1956 "Teenage Beat", con Robert Jr. Lockwood y Luther Tucker a cargo de las guitarras, como prueba positiva). La determinación de 1959 de "Todo va a estar bien" fue el último viaje de Walter a las listas de éxitos; el blues de Chicago se había desvanecido hasta convertirse en una no-entidad comercial para entonces, a menos que tu nombre fuera Jimmy Reed.
Trágicamente, en los años 60, el genio del arpa se deslizó constantemente hacia un estado de falta de fiabilidad acelerado por el alcohol, y su rostro, que antes era hermoso, se convirtió en un mapa de cicatrices. En 1964, realizó una gira por Gran Bretaña con los Rolling Stones, que claramente tenían sus prioridades en orden, pero sus antaño prodigiosas habilidades se tambaleaban. Ese triste hecho nunca fue más obvio que en la desastrosa cumbre de 1967 de Waters, Bo Diddley y Walter for Chess como la Super Blues Band; no había nada de súper en absoluto en los renqueantes remakes de Walter de "My Babe" y "You Don't Love Me".
El temperamento eternamente vicioso de Walter lo llevó a su violenta ruina en 1968. Estuvo involucrado en una pelea callejera (aparentemente en el extremo perdedor, a juzgar por el resultado) y murió por las secuelas del incidente a la edad de 37 años. Su influencia permanece ineludible hasta el día de hoy - es poco probable que exista un arpista de blues sobre la faz de la tierra que no adore a Little Walter.
https://www.allmusic.com/artist/little-walter-mn0000824599/biography
Friday, September 13, 2024
Muddy Waters • Mud In Your Ear
Classic style Chicago blues. The Muddy Waters Band without the boss who couldn't participate due to contractual reasons. Chicago blues, recorded by a typical band of those days. -
1968 release featuring the Muddy Waters blues band of guitarists Sammy Langhorne and Luther Johnson, George "Mojo" Buford on harmonica, Otis Spann on piano and Francis Clay on drums.
///////
Estilo clásico de Chicago blues. The Muddy Waters Band sin el jefe que no pudo participar debido a razones contractuales. Chicago blues, grabado por una banda típica de aquellos días. -
Lanzamiento en 1968 con la banda de guitarristas de blues de Muddy Waters, Sammy Langhorne y Luther Johnson, George "Mojo" Buford en armónica, Otis Spann en piano y Francis Clay en batería.
Subscribe to:
Comments (Atom)