egroj world: Jimmy Ponder
Showing posts with label Jimmy Ponder. Show all posts
Showing posts with label Jimmy Ponder. Show all posts

Monday, September 29, 2025

John Patton • That Certain Feeling



It took Big John Patton nearly twoyears to return to the studio as a leader following the sessions that produced the exceptional Got a Good Thing Goin'. When he finally cut its sequel, That Certain Feeling, the musical climate had changed just enough to make a difference in his music. Where Got a Good Thing Goin' was down and dirty, That Certain Feeling was smooth. That's not to say that it didn't groove -- it was just cleaner, which means that the groove wasn't as infectious or hot as before. Still, Patton and his band -- guitarist Jimmy Ponder, tenor saxophonist Junior Cook and drummer Clifford Jarvis -- play very well, and there are moments when everything comes together and it just cooks. And those are the moments that make That Certain Feeling worth a search. by Stephen Thomas Erlewine, AMG

///////

A Big John Patton le llevó casi dos años volver al estudio como líder tras las sesiones que produjeron el excepcional Got a Good Thing Goin'. Cuando finalmente cortó su secuela, That Certain Feeling, el clima musical había cambiado lo suficiente como para marcar la diferencia en su música. Where Got a Good Thing Goin' estaba abajo y sucio, That Certain Feeling era suave. Eso no quiere decir que no se moviera... sólo estaba más limpio, lo que significa que el ritmo no era tan infeccioso o caliente como antes. Aún así, Patton y su banda - el guitarrista Jimmy Ponder, el saxofonista tenor Junior Cook y el baterista Clifford Jarvis - tocan muy bien, y hay momentos en que todo se junta y se cocina. Y esos son los momentos que hacen que valga la pena buscar en That Certain Feeling. por Stephen Thomas Erlewine, AMG


Wednesday, June 25, 2025

Lou Donaldson • Mr. Shing-A-Ling



 Artist Biography
Lou Donaldson is an NEA Jazz Master Lou Donaldson, alto saxophonist, recording star and entertainer extraordinaire was born in Badin, North Carolina on November 1, 1926. He is the child of parents, Lucy Wallace Donaldson, mother, and Louis Andrew Donaldson, Sr., father. His mother was a first grade teacher at Badin High School, Musical Director at the school, and a concert pianist who was a graduate of Cheney University. His father was a graduate of Livingstone College, an AME Zion minister, and insurance agent. Lou is the second of 4 children, between older sister Margaret and younger sister Elizabeth and brother William, all of whom ended up involved with music. Lou never studied piano because his mother had a switch that she would crack across the fingers when students missed a note. That turned him completely away from being a pianist. When he was about 9 years old, she heard him singing or humming all of the piano etudes that the students played and she took him aside and told him that he had more musical talent than anyone in the family and that he needed to play some type of instrument. She got a clarinet from the Band Director, Leo Gabriel, at the Alcoa Aluminum Plant Band. Although she knew nothing about the clarinet, she taught him basic music and they used the clarinet book to learn the fingerings and how to play the clarinet. Lou mastered the instrument and this ignited his pursuit of a career in music.

At age 15, Lou matriculated to North Carolina A& T College where he received a Bachelor's of Science degree and joined the marching band playing clarinet. After being drafted into the US Navy in 1945, he played in the Great Lakes Navy Band where, when playing for dances, he would also play the alto saxophone. After going into Chicago several times, he heard of Charlie Parker and, after checking him out, he decided that this was the style of playing he would make his own. Previously he had played like Johnny Hodges, or Tab Smith, or another saxophonist named Pete Brown. Returning from the military back to North Carolina A& T College, he played in the dance band led by Billy Tolles, who was a great saxophonist who played with several groups and with the Sabby Lewis Band during the summer months in Boston. Touring bands, such as Count Basie, Erskine Hawkins, Buddy Johnson, and Andy Kirk—all dance bands, used to come through Greensboro, North Carolina periodically four or five times a year. The students from the school would go down sometimes and sit in with the bands, all of which prompted the musicians in the band to tell them to come to New York. Lou never did go to New York then because he was also playing baseball which he loved dearly. But Illinois Jacquet came through with a tremendous band and Lou sat in with this band. The drummer was Poppa Joe Jones who, without any reservations, told Lou to come to New York and checked him in his hotel behind the Apollo Theater. Also, there was an Army band stationed in Greensboro that had several musicians of note: James Moody, Dave Burns, Joe Gale, and Walter Fuller and they insisted that Lou go to New York to establish himself as a musician. They assured him he would be welcomed and that he would be able to “cut the mustard”. Taking this advice, Lou went to New York in 1950 or late 49. Being a GI and a Veteran he enrolled in the Darrow Institute of Music, which was a GI school, and was paid a monthly stipend so that he could survive. While at the school, he played many small clubs in Harlem where he lived at 127th Street and 8th Avenue with his new wife, Maker. Maker was his longtime sweetheart from North Carolina and remained his wife and business partner for 56 years until her death in 2006. Together they raised two children—Lydia, deceased, who was a nurse and educational recruiter, and Dr. E. Carol Webster, clinical psychologist and author who resides in Fort Lauderdale and who, along with husband Charles, founded the African American Success Foundation that Lou very happily supports each year by doing a Jazz Benefit.

Once he moved to New York, Lou worked weekends in Jersey with Dud Bascomb's band. One night while working at Minton's Playhouse—the famous jazz club, he was approached by Alfred Lyons of Blue Note Records to make a recording and he suggested that Lou make a Charlie Parker- type recording which he did with the Milt Jackson Quartet. At that time, it was Milt Jackson, Percy Heath, John Lewis, and Kenny Clark. Later on this group would be called the Modern Jazz Quartet. The record was successful and the company asked him to make a record on his own and this is why he's most proud of his time at Blue Note Records— because this date started a career for him that actually made him bring several musicians to Blue Note Records and today he's very proud to have been the first to record these musicians— Horace Silver, Clifford Brown, Grant Green, John Patton, Blue Mitchell, Donald Byrd, Horace Parlan, Tommy Turrentine, Al Harewood, George Tucker, Jameel Nasser, and Curtis Fuller—with his group at Blue Note Records. Lou brought Gene Harris and the 3 Sounds from Washington DC to New York to record with him on the famous album called LD Plus 3 which was a big hit. His most famous group was Herman Foster on piano, Ray Baretto on conga, Peck Morrison on bass, and Dave Bailey on drums, which was the best move he made during his tenure on the label. This group recorded the famous record which is still selling today, Blues Walk—and on the back side, The Masquerade is Over. This solo is dearly considered by many disc jockeys as one of the top alto solos of all times and, along with Blues Walk, was used by many as a theme song. Another album Lou is very proud of is Lush Life, recorded for Blue Note with Duke Pearson as arranger and producer, that had several musicians who later become famous ?” Freddy Hubbard, on trumpet, Wayne Shorter on tenor saxophone, Pepper Adams on baritone saxophone, Al Harewood on drums, McCoy Tyner on piano, Jerry Dodgin on alto saxophone, Garnet Brown on trombone, and Ron Carter on bass.

After this recording, there was a big demand for Lou in Europe and he started to tour through the Wim Wigt Agency out of Wageningen, Holland in the Netherlands with his group—Herman Foster, piano, Nat Yarborough, drums, Jeff Fuller, bass, and Lou on alto saxophone —very successfully for years. Many dates and many records in between, he finally met the great Jimmy Smith and was prominent on the record, The Sermon. He often told Jimmy that his solo on that record made Jimmy famous. The organ sound was so powerful and commercial that he started making organ records. In 1968 he recorded, Alligator Boogaloo with Dr. Lonnie Smith on the organ, George Benson on guitar, Melvin Lasky on trumpet, Idris Mohammed (Leo Morris) on drums which was a hit record. It stayed on the Best Selling Billboard chart for 52 weeks, and put Lou into a good position musically and financially. He then continued to make these type of records with the great Charles Earland, the great Leon Spencer, Jr. Billy Gardner and Baby Face Willette. Then Lou began to sing blues and luckily came up with a big hit called Whiskey Drinkin' Woman, recorded on Wim Wigt's label, Timeless Records, that is still in great demand every time he plays a set.

In the mid 60's, Lou furthered his success as a musician and businessman. He set up his own tour of clubs—which was no easy feat in those days. Beginning in Rochester, NY, then to Buffalo, NY, and on to Pittsburgh, Pa.—where he worked two great clubs: Birdie's and Crawford Grill, then would head to Cleveland. All of these clubs were like two week stands and they weren't too far for Lou to drive because at that time he would have to carry an organ which he put on a U-Haul trailer. These places he booked and he would call ahead and keep booking so thathe could get more work and stay on the road. After Cleveland he would go to Columbus, right on the campus of Ohio State where one of his best friends, Warren Stephens, had a club—the Sacred Mushroom. Stephens also was an agent with the Ruth Bowen Agency and helped Lou get some gigs. Then Lou would move on to Dayton, Ohio to another club called Jilly's. Then onto Cincinnati, a few miles away from Dayton he would play two clubs—Babe Baker's and the Modern Jazz Room. From Cincinnati was another short jump to Louisville, Kentucky to the big club the Idle Hour. From there Lou would take old US 50 to Old St. Louis to the Riviera Club, the Gaslight Square Club, and a very famous club called Georgie's. Then he would head 7 miles away across the river to East St. Louis to the Blue Note Club owned by Leo Gooden, a good friend of his, where he met Oliver Nelson and recorded a great album that Oliver arranged for him called Rough House Blues.

After St Louis, Lou would drive a couple of hundred more miles to Kansas City where he worked the Blue Room on 18th and Vine—the very famous street in Kansas City, and several clubs for well known club owner Jimmy Willis. Then he would head into Wichita to Bill Reeves' Steakhouse where all the food was free so the band had a nice stay for two weeks. Then from there, Lou was on to Tulsa, Oklahoma to the Twilight club, which was on a mountain overlooking Tulsa, for good friend Lloyd Williams, and then on to Dallas where the band worked 3 or 4 clubs, such as Lark Club owned by Chuck Banks. But the most prominent one was Magruder's. Then Lou would work a nice club in Fort Worth, the Blue Flamingo, which was about 40 to 50 miles from there, and then would put a long set together and go all the way to Los Angeles, California and work the It Club, run by a famous promoter named John T McClain. Lou also worked the Zebra Lounge on that famous avenue that a lot of people don't like to talk about anymore, Central Avenue. Then the band went up to San Francisco and Oakland to play a club named Mister Major's. After the band had a chance to rest, Lou started the long trip back to New York by stopping in Colorado at Basin Street West and also another club in Denver called the KC Lounge. Coming back over the top, the band dropped into Chicago where most of the time Lou worked for a good friend, Joe Segal who had a club named the Jazz Showcase which Lou worked for many years, which is still there. He also worked two very good clubs— McKee's Lounge and had some one nighters at the Persian Ballroom on 63rd and Cottage Grove. Then Lou would take the next trip coming back toward New York to Detroit where he'd work Baker's Lounge, a very famous club still there, and also the Blue Note Club which was owned by a good friend, Clarence Eddings. After Detroit, the band typically deadheaded straight across to play Cleveland one more time in another place called Leo's Casino which was at 55th and Central in Cleveland, and also Corner Tavern, then owned by Don King. The band would come back and play another place in Pittsburgh and then come across the Pennsylvania Turnpike to Philly to play the Blue Note on Ridge Avenue, Club Harlem, and a few more. Then Lou would drive the 90 miles back to New York.

Lou is most proud of this tour because several other bands would call him during these years and he would give them the scheme of the clubs so they could also book them and play there. Sometimes he would be called by big promoters and people booking other groups to put their bands in these clubs because they didn't even know where these clubs were. Jack Whittemore, Miles Davis' manager, was famous for calling Lou to try to get Miles into some of these clubs even though they were so-called “ghetto clubs” because they were in poorer neighborhoods and Lou didn't know whether the great fans who frequented these clubs would relate to the groups that Miles, John Coltrane, and these types of musicians had. But Lou told them anyway and some got work in these clubs because of his help. Lou also remembers getting John Coltrane one of his first gigs in a place called Vernon's which was in New Orleans, Louisiana—and was also on Louisiana Avenue—and the manager was not too happy with the group. Also the Judge's Chamber in East St. Louis, Illinois where Lou had to talk the guy into paying Coltrane enough money to get him back to New York because he was unsatisfied with the group and was not going to pay up the money. These were the types of things even the great musicians had to face, but Lou eventually convinced the club to do the right thing and this got Coltrane back to New York.

During these memorable years, Lou had four distinct groups that he would use for the organ sound: one group was John Patton on organ, Bill Hardman on trumpet, Grant Green on guitar, and Ben Dixon on drums. Another group was Lonnie Smith on organ, Billy Kaye on drums, Mark Elf on guitar—and sometimes Melvin Sparks on guitar, and Joe Dukes on drums—the greatest organ drummer of all times. Later he had another group with Caesar Frazier on organ, Eric Johnson on guitar, and Billy Kaye on drums with Sweet Lou on alto. Another of Lou's groups had Charles Earland on organ, Jimmy Ponder on guitar, Blue Mitchell on trumpet, and Idris Muhammad on drums. These groups played mostly the so- called “ghetto clubs” where the fans really got into their music and sometimes they were booked even for dancing. It was a very successful set up and several other people like Hank Crawford, Jack McDuff, Groove Holmes, Sonny Stitt, and even Dizzy found out about these clubs and had a good run following this idea. Later in the ‘80's, Lou began to go to Europe again touring most of the countries playing jazz festivals and one nighters and even today remains in demand for these types of jobs when he's able to do them. He has continued to play in between commercial and jazz music—sort of modified in places where the avante garde or what is called ultra modern—might run into some problems with the audience. Using this system, he has survived and continues to work as much as he possibly can at his age. This octogenarian has to space his appearances to suit his health and availability. He works locally in New York, his home town, twice a year at the Village Vanguard and twice a year and the Birdland Club, as well as many jazz festivals, concerts, and one nighters throughout the country and around the world. He is very proud of his current group that boasts the musical excellence of Randy Johnston on guitar, Akiko Tsuruga on organ, Fukushi Tainaka on drums along with Lou on alto sax.

Lou was awarded the honorary Doctorate of Letters by North Carolina A& T University and a scholarship was established in his name that is awarded to the most gifted jazz musician at North Carolina A&T University each year. He was inducted into the International Jazz Hall of Fame and is the recipient of countless other honors and awards for his outstanding contributions to jazz.
https://musicians.allaboutjazz.com/loudonaldson

///////

Biografía del artista
Lou Donaldson es un maestro del jazz de NEA Lou Donaldson, saxofonista alto, estrella de la grabación y artista extraordinario que nació en Badin, Carolina del Norte el 1 de noviembre de 1926. Es hijo de los padres, Lucy Wallace Donaldson, madre, y Louis Andrew Donaldson, padre. Su madre era profesora de primer grado en Badin High School, Directora Musical en la escuela, y concertista de piano graduada de la Universidad de Cheney. Su padre se graduó de Livingstone College, ministro de AME Zion y agente de seguros. Lou es el segundo de 4 hijos, entre su hermana mayor Margaret y su hermana menor Elizabeth y su hermano William, todos los cuales terminaron involucrados con la música. Lou nunca estudió piano porque su madre tenía un interruptor que se rompía entre los dedos cuando los estudiantes perdían una nota. Eso le hizo dejar de ser pianista. Cuando tenía unos 9 años, ella lo escuchó cantar o tararear todos los estudios de piano que tocaban los estudiantes y lo llevó aparte y le dijo que tenía más talento musical que nadie en la familia y que necesitaba tocar algún tipo de instrumento. Obtuvo un clarinete del director de la banda, Leo Gabriel, en la Alcoa Aluminum Plant Band. Aunque ella no sabía nada sobre el clarinete, le enseñó música básica y usaron el libro de clarinete para aprender las digitaciones y cómo tocar el clarinete. Lou dominó el instrumento y esto encendió su búsqueda de una carrera en la música.

A la edad de 15 años, Lou se matriculó en el North Carolina A&T College donde recibió su licenciatura en Ciencias y se unió a la banda tocando clarinete. Después de ser reclutado en la Marina de los Estados Unidos en 1945, tocó en la Banda de la Marina de los Grandes Lagos donde, cuando tocaba para los bailes, también tocaba el saxofón alto. Después de ir a Chicago varias veces, oyó hablar de Charlie Parker y, después de comprobarlo, decidió que este era el estilo de juego que se haría suyo. Anteriormente había tocado como Johnny Hodges, o Tab Smith, u otro saxofonista llamado Pete Brown. Al regresar del ejército al North Carolina A&T College, tocó en la banda de baile liderada por Billy Tolles, quien fue un gran saxofonista que tocó con varios grupos y con la Sabby Lewis Band durante los meses de verano en Boston. Las bandas de gira, como Count Basie, Erskine Hawkins, Buddy Johnson, y Andy Kirk-todas las bandas de baile, solían venir a Greensboro, Carolina del Norte periódicamente cuatro o cinco veces al año. Los estudiantes de la escuela bajaban a veces y se sentaban con las bandas, lo que impulsaba a los músicos de la banda a decirles que vinieran a Nueva York. Lou nunca fue a Nueva York porque también jugaba al béisbol, algo que le encantaba. Pero Illinois Jacquet llegó con una banda tremenda y Lou se sentó con ella. El baterista fue Poppa Joe Jones quien, sin ninguna reservación, le dijo a Lou que viniera a Nueva York y lo registrara en su hotel detrás del Apollo Theater. Además, había una banda del Ejército estacionada en Greensboro que tenía varios músicos destacados: James Moody, Dave Burns, Joe Gale y Walter Fuller e insistieron en que Lou fuera a Nueva York para establecerse como músico. Le aseguraron que sería bienvenido y que podría "cortar la mostaza". Siguiendo este consejo, Lou fue a Nueva York en 1950 o a finales de los 49. Siendo un soldado y veterano, se inscribió en el Darrow Institute of Music, que era una escuela de soldados, y se le pagó un estipendio mensual para que pudiera sobrevivir. Mientras estaba en la escuela, tocaba en muchos clubes pequeños en Harlem, donde vivía en la calle 127 y la 8ª Avenida con su nueva esposa, Maker. Maker fue su novia de toda la vida desde Carolina del Norte y siguió siendo su esposa y socia de negocios durante 56 años hasta su muerte en 2006. Juntos criaron a dos hijos: Lydia, fallecida, que era enfermera y reclutadora educativa, y la Dra. E. Carol Webster, psicóloga clínica y autora que reside en Fort Lauderdale y que, junto con su esposo Charles, fundó la Fundación Afroamericana de Éxito, a la que Lou apoya muy felizmente todos los años haciendo un Jazz Benefit.

Una vez que se mudó a Nueva York, Lou trabajó los fines de semana en Jersey con la banda de Dud Bascomb. Una noche, mientras trabajaba en el Playhouse de Minton -el famoso club de jazz-, Alfred Lyons, de Blue Note Records, le propuso hacer una grabación y le sugirió a Lou que hiciera una grabación del tipo de Charlie Parker, lo que hizo con el Milt Jackson Quartet. En ese momento, eran Milt Jackson, Percy Heath, John Lewis y Kenny Clark. Más tarde este grupo se llamaría Modern Jazz Quartet. El disco fue un éxito y la compañía le pidió que grabara un disco por su cuenta y es por eso que está más orgulloso de su tiempo en Blue Note Records - porque esta fecha comenzó una carrera para él que le hizo traer a varios músicos a Blue Note Records y hoy está muy orgulloso de haber sido el primero en grabar a estos músicos - Horace Silver, Clifford Brown, Grant Green, John Patton, Blue Mitchell, Donald Byrd, Horace Parlan, Tommy Turrentine, Al Harewood, George Tucker, Jameel Nasser y Curtis Fuller, con su grupo en Blue Note Records. Lou trajo a Gene Harris y los 3 sonidos de Washington DC a Nueva York para grabar con él en el famoso álbum LD Plus 3 que fue un gran éxito. Su grupo más famoso fue Herman Foster al piano, Ray Baretto a la conga, Peck Morrison al bajo y Dave Bailey a la batería, que fue el mejor movimiento que hizo durante su mandato en el sello. Este grupo grabó el famoso disco que se sigue vendiendo hoy en día, Blues Walk-y en el reverso, The Masquerade is Over. Este solo es considerado por muchos disc-jockeys como uno de los mejores solos de contralto de todos los tiempos y, junto con Blues Walk, fue utilizado por muchos como tema principal. Otro álbum del que Lou está muy orgulloso es Lush Life, grabado para Blue Note con Duke Pearson como arreglista y productor, que tuvo varios músicos que más tarde se hicieron famosos?" Freddy Hubbard, en trompeta, Wayne Shorter en saxo tenor, Pepper Adams en saxo barítono, Al Harewood en batería, McCoy Tyner en piano, Jerry Dodgin en saxo alto, Garnet Brown en trombón y Ron Carter en bajo.

Después de esta grabación, hubo una gran demanda de Lou en Europa y comenzó a hacer giras por la Wim Wigt Agency en Wageningen, Holanda, con su grupo -Herman Foster, piano, Nat Yarborough, batería, Jeff Fuller, bajo y Lou en saxofón alto- con mucho éxito durante años. Muchas fechas y muchos discos en el medio, finalmente conoció al gran Jimmy Smith y fue prominente en el disco, El Sermón. A menudo le decía a Jimmy que su solo en ese disco le hacía famoso. El sonido del órgano era tan poderoso y comercial que comenzó a hacer discos de órgano. En 1968 grabó Alligator Boogaloo con el Dr. Lonnie Smith al órgano, George Benson a la guitarra, Melvin Lasky a la trompeta, Idris Mohammed (Leo Morris) a la batería, que fue un disco de éxito. Permaneció en la lista de los más vendidos durante 52 semanas, y puso a Lou en una buena posición musical y financiera. Luego continuó haciendo este tipo de discos con el gran Charles Earland, el gran Leon Spencer, Jr. Billy Gardner y Cara de Bebé Willette. Luego Lou comenzó a cantar blues y afortunadamente se le ocurrió un gran éxito llamado Whiskey Drinkin' Woman, grabado en el sello de Wim Wigt, Timeless Records, que sigue siendo muy solicitado cada vez que toca un set.

A mediados de los años 60, Lou amplió su éxito como músico y hombre de negocios. Organizó su propia gira de clubes, lo que no fue tarea fácil en aquellos días. Comenzando en Rochester, NY, luego en Buffalo, NY, y luego en Pittsburgh, Pa.-donde trabajó en dos grandes clubes: Birdie's y Crawford Grill, luego se dirigían a Cleveland. Todos estos clubes eran como stands de dos semanas y no estaban muy lejos para que Lou condujera porque en ese momento tendría que llevar un órgano que puso en un remolque de U-Haul. Estos lugares los reservaba y llamaba con anticipación y los seguía reservando para que pudiera conseguir más trabajo y mantenerse en la carretera. Después de Cleveland se iba a Columbus, justo en el campus de Ohio State, donde uno de sus mejores amigos, Warren Stephens, tenía un club: el Sacred Mushroom. Stephens también era agente de la Agencia Ruth Bowen y ayudó a Lou a conseguir algunos conciertos. Luego Lou se mudaría a Dayton, Ohio, a otro club llamado Jilly's. Luego, en Cincinnati, a pocos kilómetros de Dayton, tocaba en dos clubes: Babe Baker's y Modern Jazz Room. De Cincinnati fue otro salto corto a Louisville, Kentucky al gran club de la hora de descanso. Desde allí Lou llevaría la vieja US 50 a Old St. Louis al Riviera Club, al Gaslight Square Club y a un club muy famoso llamado Georgie's. Louis al Blue Note Club propiedad de Leo Gooden, un buen amigo suyo, donde conoció a Oliver Nelson y grabó un gran álbum que Oliver arregló para él llamado Rough House Blues.

Después de St. Louis, Lou conduciría un par de cientos de millas más hasta Kansas City, donde trabajó en el Blue Room de la calle 18 y Vine-la famosa calle de Kansas City, y en varios clubes para el conocido dueño del club, Jimmy Willis. Luego se dirigía a Wichita a Bill Reeves's Steakhouse donde toda la comida era gratis, así que la banda tuvo una agradable estancia durante dos semanas. Luego de ahí, Lou fue a Tulsa, Oklahoma al club Twilight, que estaba en una montaña con vistas a Tulsa, para el buen amigo Lloyd Williams, y luego a Dallas, donde la banda trabajaba en 3 o 4 clubes, como Lark Club, propiedad de Chuck Banks. Pero la más prominente era la de Magruder. Luego Lou trabajaría en un bonito club en Fort Worth, el Blue Flamingo, que estaba a unas 40 a 50 millas de allí, y luego armaría un largo set e iría hasta Los Ángeles, California y trabajaría en el It Club, dirigido por un famoso promotor llamado John T McClain. Lou también trabajó en el Zebra Lounge en esa famosa avenida de la que a mucha gente ya no le gusta hablar, Central Avenue. Luego la banda fue a San Francisco y Oakland a tocar en un club llamado Mister Major's. Después de que la banda tuvo la oportunidad de descansar, Lou comenzó el largo viaje de regreso a Nueva York parando en Colorado en Basin Street West y también en otro club en Denver llamado KC Lounge. Volviendo a la cima, la banda cayó en Chicago, donde la mayor parte del tiempo Lou trabajaba para un buen amigo, Joe Segal, que tenía un club llamado Jazz Showcase, en el que Lou trabajó durante muchos años, y que todavía está allí. También trabajó en dos clubes muy buenos - McKee's Lounge y tuvo algunos noctámbulos en el Persian Ballroom en la 63 y Cottage Grove. Luego Lou haría el siguiente viaje volviendo a Nueva York a Detroit donde trabajaría en Baker's Lounge, un club muy famoso que aún existe, y también en el Blue Note Club que era propiedad de un buen amigo, Clarence Eddings. Después de Detroit, la banda se dirigió directamente a Cleveland para tocar una vez más en otro lugar llamado Leo's Casino, que estaba en la calle 55 y Central en Cleveland, y también en Corner Tavern, entonces propiedad de Don King. La banda regresaba y tocaba en otro lugar en Pittsburgh y luego se cruzaba con el Pennsylvania Turnpike a Filadelfia para tocar el Blue Note en Ridge Avenue, el Club Harlem, y unos cuantos más. Entonces Lou conduciría las 90 millas de regreso a Nueva York.

Lou está muy orgulloso de esta gira porque varias otras bandas lo llamarían durante estos años y les daría el esquema de los clubes para que ellos también los reservaran y tocaran allí. A veces lo llamaban los grandes promotores y la gente que contrataba a otros grupos para que pusieran sus bandas en estos clubes porque ni siquiera sabían dónde estaban estos clubes. Jack Whittemore, el manager de Miles Davis, era famoso por llamar a Lou para tratar de meter a Miles en algunos de estos clubes a pesar de que eran los llamados "ghetto clubs" porque estaban en barrios pobres y Lou no sabía si los grandes fans que frecuentaban estos clubes se relacionarían con los grupos que Miles, John Coltrane y este tipo de músicos tenían. Pero Lou se lo dijo de todos modos y algunos consiguieron trabajo en estos clubes gracias a su ayuda. Lou también recuerda haberle conseguido a John Coltrane uno de sus primeros conciertos en un lugar llamado Vernon's que estaba en Nueva Orleans, Louisiana, y también en Louisiana Avenue, y el gerente no estaba muy contento con el grupo. Louis, Illinois, donde Lou tuvo que convencer al tipo para que le pagara a Coltrane suficiente dinero para que regresara a Nueva York porque no estaba satisfecho con el grupo y no iba a pagar el dinero. Este era el tipo de cosas que incluso los grandes músicos tenían que enfrentar, pero Lou finalmente convenció al club de que hiciera lo correcto y esto hizo que Coltrane regresara a Nueva York.

Durante estos años memorables, Lou tenía cuatro grupos distintos que utilizaría para el sonido del órgano: un grupo era John Patton en el órgano, Bill Hardman en la trompeta, Grant Green en la guitarra, y Ben Dixon en la batería. Otro grupo fue Lonnie Smith al órgano, Billy Kaye a la batería, Mark Elf a la guitarra-y a veces Melvin Sparks a la guitarra, y Joe Dukes a la batería-el mejor baterista de órgano de todos los tiempos. Más tarde tuvo otro grupo con Caesar Frazier al órgano, Eric Johnson a la guitarra, y Billy Kaye a la batería con Sweet Lou a la contralto. Otro de los grupos de Lou tenía a Charles Earland al órgano, Jimmy Ponder a la guitarra, Blue Mitchell a la trompeta e Idris Muhammad a la batería. Estos grupos tocaban sobre todo en los llamados "ghetto clubs", donde los aficionados se metían de lleno en su música y a veces se les reservaba incluso para bailar. Fue un montaje muy exitoso y otras personas como Hank Crawford, Jack McDuff, Groove Holmes, Sonny Stitt, e incluso Dizzy se enteraron de estos clubes y tuvieron una buena racha siguiendo esta idea. Más tarde, en los años 80, Lou comenzó a ir a Europa de nuevo de gira por la mayoría de los países tocando en festivales de jazz y en noches, y aún hoy en día sigue teniendo demanda para este tipo de trabajos cuando es capaz de hacerlo. Ha seguido tocando entre la música comercial y el jazz, algo así como modificada en lugares donde la vanguardia o lo que se llama ultramoderno podría tener problemas con el público. Usando este sistema, ha sobrevivido y continúa trabajando tanto como puede a su edad. Este octogenario tiene que espaciar sus apariciones para adaptarse a su salud y disponibilidad. Trabaja localmente en Nueva York, su ciudad natal, dos veces al año en el Village Vanguard y dos veces al año en el Birdland Club, así como en muchos festivales de jazz, conciertos y fiestas nocturnas en todo el país y en todo el mundo. Está muy orgulloso de su actual grupo que cuenta con la excelencia musical de Randy Johnston a la guitarra, Akiko Tsuruga al órgano, Fukushi Tainaka a la batería y Lou al saxo alto.

Lou recibió el Doctorado Honorario en Letras de la Universidad A&T de Carolina del Norte y se estableció una beca en su nombre que se otorga cada año al músico de jazz más talentoso de la Universidad A&T de Carolina del Norte. Fue admitido en el Salón de la Fama del Jazz Internacional y ha recibido innumerables otros honores y premios por sus destacadas contribuciones al jazz.




Monday, April 28, 2025

Jimmy McGriff • The Main Squeeze

 



Review by Jason Ankeny
Like so many Jimmy McGriff albums, Main Squeeze percolates but never quite boils over. It's a collection of short, sharp and oh-so-sincere funk workouts performed with both style and skill, the album simply plays its cards too close to the vest, controlling the groove but never giving in to it. Paired with guitarist Jimmy Ponder and altoist Connie Lester, McGriff moves effortlessly from originals ("The Worm Turns") to standards ("Stella by Starlight") to soul-jazz signifiers (Jimmy Smith's "The Sermon"), vamping and wailing but never letting go -- the tracks are more short stories than epic poems, tightly controlled and frustratingly limited in both style and scope.
https://www.allmusic.com/album/main-squeeze-mw0000336930

///////

Reseña de Jason Ankeny
Como muchos discos de Jimmy McGriff, Main Squeeze se filtra pero nunca llega a hervir. Es una colección de breves, agudos y muy sinceros ejercicios de funk interpretados con estilo y habilidad, el álbum simplemente juega sus cartas demasiado cerca del chaleco, controlando el ritmo pero sin rendirse nunca a él. Emparejado con el guitarrista Jimmy Ponder y la contralto Connie Lester, McGriff pasa sin esfuerzo de originales («The Worm Turns») a standards («Stella by Starlight») y a significantes del soul-jazz (Jimmy Smith's «The Sermon»), vampirizando y gimiendo pero sin soltarse nunca - los temas son más historias cortas que poemas épicos, estrechamente controlados y frustrantemente limitados tanto en estilo como en alcance.
https://www.allmusic.com/album/main-squeeze-mw0000336930


 




Thursday, April 17, 2025

Richard ''Groove'' Holmes • Hot Tat



“Richard Groove Holmes had less than two years to live when he recorded Hot Tat, but the Hammond B-3 great gives little or no indication that his health was in decline on this enjoyable, though not essential, soul-jazz date. Much of the time Holmes is in a relaxed mood and generally favors what is essentially mood music, but mood music with integrity. Most of the players heard on 1988's Blues All Day Long are employed on this album, including tenor saxophonist Houston Person, trumpeter Cecil Bridgewater, guitarist Jimmy Ponder, and percussionist Ralph Dorsey. But this time, Holmes works with bassist Wilbur Bascomb instead of handling all of the bass work himself, and employs Greg Bandy in place of Cecil Brooks III. Hot Tat will be of interest primarily to "Groove" Holmes' diehard fans; for more casual listeners, Blues All Day Long would be a better introduction to his Muse output.”
Alex Henderson, ALL MUSIC GUIDE.

///////

"Richard Groove Holmes tenía menos de dos años de vida cuando grabó Hot Tat, pero el gran Hammond B-3 da poca o ninguna indicación de que su salud estaba en declive en esta agradable, aunque no esencial, cita de soul-jazz. La mayor parte del tiempo Holmes está de humor relajado y generalmente favorece lo que es esencialmente música de humor, pero música de humor con integridad. La mayoría de los músicos que se escuchan en Blues All Day Long de 1988 están empleados en este álbum, incluyendo al saxofonista tenor Houston Person, el trompetista Cecil Bridgewater, el guitarrista Jimmy Ponder y el percusionista Ralph Dorsey. Pero esta vez, Holmes trabaja con el bajista Wilbur Bascomb en lugar de encargarse él mismo de todo el trabajo del bajo, y emplea a Greg Bandy en lugar de Cecil Brooks III. Hot Tat será de interés principalmente para los fans acérrimos de "Groove" Holmes; para los oyentes más casuales, Blues All Day Long sería una mejor introducción a su producción de Muse."
Alex Henderson, ALL MUSIC GUIDE.
 
 
 

Sunday, March 30, 2025

Jimmy McGriff • Stump Juice



Review by Jason Ankeny
Stump Juice reunites Jimmy McGriff with producer Sonny Lester, who earlier helmed the organist's classic The Worm. Picking up right where their previous collaboration left off, this Groove Merchant date boasts all the hallmarks of McGriff's most potent work, serving up a series of lean, mean solos delivered via Hammond B-3 and keyboards. Unlike the majority of Groove Merchant dates from the mid-'70s, Stump Juice forgoes warhorse pop and soul covers in favor of original tunes -- these tabulas rasa are the ideal canvas for Lester's bare-essentials production and McGriff's sinuous grooves, eschewing fusion and disco influences in favor of raw, unadulterated jazz-funk.

///////

Reseña de Jason Ankeny
Stump Juice reúne a Jimmy McGriff con el productor Sonny Lester, quien anteriormente dirigió el clásico del organista The Worm. Continuando justo donde su colaboración anterior lo dejó, esta fecha de Groove Merchant cuenta con todos los sellos distintivos de la obra más potente de McGriff, sirviendo una serie de solos magros y mezquinos entregados a través de Hammond B-3 y teclados. A diferencia de la mayoría de las fechas de Groove Merchant de mediados de los 70, Stump Juice renuncia a las portadas pop y soul de los warhorse en favor de las melodías originales, estas tabulas rasa son el lienzo ideal para la producción de lo esencial de Lester y los sinuosos ritmos de McGriff, evitando la fusión y las influencias del disco en favor del jazz-funk crudo y sin adulterar.



Friday, March 21, 2025

Richard “Groove” Holmes • Timeless



Sonny Phillips • My Black Flower



Review by Tom Schulte
Phillips marks Eddie Harris and Ahmad Jamal as his primary influences. Phillips studied under Jamal in the '50s and, like both players, he had a gentle, soulful ability. From Jamal, Phillips inherited or formulated a subtle, understated style of playing that used space and sounds akin to Miles Davis. It was in 1963 that Phillips toured as an organist with the great improviser Eddie Harris. On "My Black Flower," one can hear the beguiling, Jamal-inspired piano, and the organ fantasies are heard on "Me and Me Brudder." Another feature of this album is the inclusion of Latin rhythms, courtesy of conga and percussion journeyman Ralph Dorsey.

///////

Reseña de Tom Schulte
Phillips señala a Eddie Harris y Ahmad Jamal como sus principales influencias. Phillips estudió con Jamal en los años 50 y, como ambos jugadores, tenía una suave y conmovedora habilidad. De Jamal, Phillips heredó o formuló un estilo sutil y discreto de tocar que usaba el espacio y sonidos similares a los de Miles Davis. Fue en 1963 cuando Phillips fue de gira como organista con el gran improvisador Eddie Harris. En "Mi Flor Negra", se puede escuchar el seductor piano inspirado en Jamal, y las fantasías del órgano se escuchan en "Me and Me Brudder". Otra característica de este álbum es la inclusión de ritmos latinos, cortesía de Ralph Dorsey, el experto en conga y percusión.


 
 
 

Saturday, March 15, 2025

Jimmy McGriff • At The Organ



Review by Michael Erlewine
McGriff with Rudolph Johnson on soprano and tenor sax, Larry Frazier on guitar and Jimmie Smith on drums. This album contains the classic McGriff cut "Kiko," "That's All," and "Hello Betty." This is drum/sax driven McGriff at his best.
 


Artist Biography by Steve Huey
One of the all-time giants of the Hammond B-3, Jimmy McGriff sometimes gets lost amid all the great soul-jazz organists from his hometown of Philadelphia. He was almost certainly the bluesiest of the major soul-jazz pioneers, and indeed, he often insisted that he was more of a blues musician than a jazz artist; nonetheless, he remained eclectic enough to blur the lines of classification. His sound -- deep, down-to-earth grooves drenched in blues and gospel feeling -- made him quite popular with R&B audiences, even more so than some of his peers; what was more, he was able to condense those charms into concise, funky, jukebox-ready singles that often did surprisingly well on the R&B charts. His rearrangement of Ray Charles' "I Got a Woman" was a Top Five R&B hit in 1962, and further hits like "All About My Girl," "Kiko," and "The Worm" followed over the course of the '60s. McGriff spent much of the '70s trying to keep pace with the fusion movement, switching to various electric keyboards and adopting an increasingly smooth, polished style. As the '80s dawned, McGriff gave up trying to sound contemporary and returned to his classic organ-trio sound; as luck would have it, vintage soul-jazz soon came back into vogue with a devoted cult of fans and critics, and McGriff was able to recover his creative vitality and take his place as one of the genre's elder statesmen.
James Harrell McGriff, Jr. was born April 3, 1936, in Philadelphia. His mother and father both played the piano, and he counted saxophonist Benny Golson and soul singer Harold Melvin among his cousins. First getting involved in music through his family's church, he received his first instrument, a drum set, at age eight; by his teen years, he had taken up acoustic bass and alto sax, and also learned vibes, piano, and drums by the time he finished high school. Bass remained his primary instrument for a while, although he was inspired to try his hand at the Hammond organ after seeing Richard "Groove" Holmes at a club in Camden, NJ. However, McGriff was drafted into the military after high school, and served in the Korean War as a military policeman. Upon returning to the United States, he decided to make law enforcement a career, and after completing the necessary training, he worked on the Philadelphia police force for two and a half years. Still, he never lost interest in music, and around 1955 he augmented his day job by working as a bass player behind vocalists like Carmen McRae and, most frequently, Big Maybelle, who had a regular gig at the local Pep's Showboat club.
With the Hammond organ rising in popularity around Philadelphia, jobs for bass players were scarce, and McGriff contacted Groove Holmes about learning the organ, this time in earnest. He bought his own Hammond B-3 in 1956, and spent the next six months practicing as hard as he could, either at Holmes' house or at Archie Shepp's house (where he stored the instrument). Skipping more and more work time to play gigs, he finally quit the police force, and enrolled at the local Combe College to study music. He later moved on to the prestigious Juilliard School of Music in New York, and also studied privately with Milt Buckner, Jimmy Smith, and Sonny Gatewood. McGriff's first recording was the single "Foxy Due," cut for the small White Marsh label in 1958; it featured a young saxophonist named Charles Earland, who subsequently learned the organ from McGriff and, like his mentor, went on to become one of the instrument's quintessential performers.
McGriff was performing in a small club in Trenton, NJ in 1962 when a talent scout from the small Jell label heard him and offered him a chance to record. McGriff's instrumental soul-jazz rearrangement of Ray Charles' classic "I've Got a Woman" was released as a single, and sold well enough for Juggy Murray's New York-based Sue label to pick it up for wider release. With better distribution and promotion behind it, "I've Got a Woman" hit the national charts and became a bona fide hit, climbing into the Top Five on the R&B charts and the Top 20 over on the pop side. Sue issued McGriff's debut album, naturally also titled I've Got a Woman, in 1963; it too was a hit, nearly making the pop Top 20, and it spun off two more charting singles in the McGriff originals "All About My Girl" (number 12 R&B, Top 50 pop) and "M.G. Blues." Sue released several more McGriff albums over the next two years, including the live At the Apollo, Jimmy McGriff at the Organ (which produced the chart single "Kiko"), the holiday hit Christmas With McGriff (actually his highest-charting album at number 15 pop), the charting Topkapi (a collection of soundtrack themes with orchestral backing), and another chart hit, Blues for Mister Jimmy, which proved to be his last on Sue.
In 1966, McGriff moved over to the Solid State label, where he hooked up with producer Sonny Lester, who would helm most of his records through the '70s. He debuted with Jimmy McGriff and the Big Band, which found him fronting an all-star swing orchestra featuring many Count Basie alumni (it was later reissued as A Tribute to Count Basie). McGriff recorded prolifically for Solid State over the remainder of the decade, including albums like A Bag Full of Soul (1966), A Bag Full of Blues (1967), and I've Got a New Woman (1968; mostly a look back at his Sue material). Most notably, though, McGriff scored another hit single with "The Worm," which made the R&B Top 30 and sent the LP of the same name rocketing into the R&B Top Ten in early 1969. In addition to his Solid State recordings, McGriff cut several albums for Blue Note over 1969-1971, most notably Electric Funk, an early foray into jazz-funk fusion that teamed him with arranger/electric pianist Horace Ott; a similar outing that featured pop/rock and R&B covers, Soul Sugar, was released on Capitol during the same period. Additionally, McGriff toured as part of Buddy Rich's band during the late '60s, and again from 1971-1972.
McGriff made Groove Merchant his primary label in 1971, and although he briefly quit the business in 1972 to start a horse farm in Connecticut, the lure of music proved too powerful to overcome. Early in the decade, he alternated between funky electric outings (usually with covers of contemporary rock and R&B hits) and more traditional, small-group organ-jazz settings. Notable albums included 1973's Giants of the Organ Come Together, a summit with mentor and longtime friend Groove Holmes; a duo album with bluesman Junior Parker; 1976's Mean Machine, a slicker jazz-funk LP that returned him to the R&B album chart's Top 50; and the 1977 follow-up Red Beans, which also sold respectably.
After 1977's Tailgunner (on LRC), McGriff's recorded output tailed off over the next few years. He resurfaced on the Milestone label in 1983, debuting with Countdown, a return to his classic, bluesy soul-jazz style that started to bring him back into the jazz spotlight. A series of strong albums followed during the '80s, including 1984's Skywalk, 1985's State of the Art, 1986's acclaimed The Starting Five, and 1988's Blue to the 'Bone (a near-Top Ten hit on the jazz LP charts); he also recorded a one-off session for Headfirst in 1990, You Ought to Think About Me, that made the jazz Top Ten. Additionally, McGriff co-led a group with saxophonist Hank Crawford during the late '80s, which released several albums, including 1990's popular On the Blue Side (number three on the jazz charts). He also returned to his roots in the church by playing on gospel singer Tramaine Hawkins' 1990 live album. McGriff and Crawford moved over to Telarc for a pair of albums over 1994-1995, Right Turn on Blue and Blues Groove. As soul-jazz returned to cult popularity in both America and the U.K., McGriff found himself playing higher-profile gigs and venues on both sides of the Atlantic. He returned to Milestone and resumed his solo career in 1996 with The Dream Team, which featured saxman David "Fathead" Newman and drummer Bernard "Pretty" Purdie, both of whom would become familiar faces on McGriff recordings in the years to come. Follow-ups included solid records like 1998's Straight Up, 2000's McGriff's House Party, 2001's Feelin' It, and 2002's McGriff Avenue, which looked back on some of his '60s hits.

///////

Reseña de Michael Erlewine
McGriff con Rudolph Johnson en saxo soprano y tenor, Larry Frazier en guitarra y Jimmie Smith en batería. Este álbum contiene el clásico corte de McGriff "Kiko", "That's All" y "Hello Betty". Este es el McGriff de la batería y el saxo en su mejor momento.

Biografía del artista por Steve Huey
Jimmy McGriff, uno de los gigantes de todos los tiempos del Hammond B-3, a veces se pierde entre todos los grandes organistas de soul-jazz de su ciudad natal, Filadelfia. Es casi seguro que fue el más blues de los principales pioneros del soul-jazz, y de hecho, a menudo insistió en que era más un músico de blues que un artista de jazz; sin embargo, se mantuvo lo suficientemente ecléctico como para desdibujar las líneas de clasificación. Su sonido, profundos y profundos ritmos empapados en el blues y el sentimiento del evangelio, lo hizo bastante popular entre el público de R&B, incluso más que algunos de sus compañeros; más aún, fue capaz de condensar esos encantos en singles concisos, modernos y listos para usar en la máquina de discos que, a menudo, resultaron sorprendentemente bien en las listas de R&B. Su reordenación de "I Got a Woman" de Ray Charles fue un éxito de R&B Top Five en 1962, y otros éxitos como "All About My Girl", "Kiko" y "The Worm" siguieron a lo largo de los años 60. McGriff pasó gran parte de los años 70 tratando de seguir el ritmo del movimiento de fusión, cambiando a varios teclados eléctricos y adoptando un estilo cada vez más suave y pulido. Cuando comenzó la década de los 80, McGriff dejó de intentar sonar contemporáneo y volvió a su clásico sonido de órgano-trío; como la suerte lo tendría, el soul-jazz vintage pronto volvió a estar de moda con un culto devoto de fanáticos y críticos, y McGriff pudo recuperar su vitalidad creativa y ocupar su lugar como uno de los estadistas más antiguos del género.
James Harrell McGriff, Jr. nació el 3 de abril de 1936 en Filadelfia. Su madre y su padre tocaron el piano, y él contó entre sus primos al saxofonista Benny Golson y al cantante de soul Harold Melvin. Primero se involucró en la música a través de la iglesia de su familia, recibió su primer instrumento, una batería, a los ocho años; en su adolescencia, había tomado bajo acústico y saxo alto, y también aprendió vibraciones, piano y batería cuando terminó la escuela secundaria. Bass siguió siendo su instrumento principal durante un tiempo, aunque se inspiró para probar el órgano de Hammond después de ver a Richard "Groove" Holmes en un club en Camden, Nueva Jersey. Sin embargo, McGriff fue reclutado en el ejército después de la escuela secundaria, y sirvió en la Guerra de Corea como policía militar. Al regresar a los Estados Unidos, decidió hacer de la policía una carrera, y después de completar la capacitación necesaria, trabajó en la policía de Filadelfia durante dos años y medio. Aún así, nunca perdió el interés por la música, y alrededor de 1955 aumentó su trabajo diario trabajando como bajista detrás de vocalistas como Carmen McRae y, con mayor frecuencia, Big Maybelle, que tenía un concierto habitual en el club local de Pep's Showboat.
Debido a que el órgano Hammond creció en popularidad en Filadelfia, los trabajos para los bajistas eran escasos, y McGriff contactó a Groove Holmes para que aprendiera el órgano, esta vez en serio. Compró su propio Hammond B-3 en 1956 y pasó los siguientes seis meses practicando todo lo que pudo, ya sea en la casa de Holmes o en la casa de Archie Shepp (donde guardó el instrumento). Al saltarse cada vez más tiempo de trabajo para tocar en conciertos, finalmente abandonó la policía y se inscribió en el Combe College local para estudiar música. Más tarde se trasladó a la prestigiosa Juilliard School of Music en Nueva York, y también estudió en privado con Milt Buckner, Jimmy Smith y Sonny Gatewood. La primera grabación de McGriff fue el single "Foxy Due", cortado para el pequeño sello White Marsh en 1958; contó con un joven saxofonista llamado Charles Earland, quien posteriormente aprendió el órgano de McGriff y, como su mentor, se convirtió en uno de los intérpretes por excelencia del instrumento.
McGriff se estaba presentando en un pequeño club en Trenton, NJ, en 1962, cuando un cazatalentos de talento del pequeño sello Jell lo escuchó y le ofreció la oportunidad de grabar. La reorganización instrumental de soul-jazz de McGriff del clásico de Ray Charles "I've Got a Woman" se lanzó como single y se vendió lo suficientemente bien para que el sello Sue de Juggy Murray, con sede en Nueva York, lo compre para un lanzamiento más amplio. Con una mejor distribución y promoción a sus espaldas, "Tengo una mujer" llegó a las listas nacionales y se convirtió en un éxito de buena fe, subiendo al Top Five en las listas de R&B y al Top 20 en el lado pop. Sue lanzó el álbum de debut de McGriff, naturalmente también titulado I've Got a Woman, en 1963; también fue un éxito, casi se convirtió en el Top 20 del pop, y escindió dos singles más en las listas de los originales de McGriff "All About My Girl" (número 12 de R&B, Top 50 pop) y "M.G. Blues". Sue lanzado varios álbumes más McGriff en los próximos dos años, incluyendo el vivo en el Apollo, Jimmy McGriff en el órgano (que produjo el único gráfico "Kiko"), golpeó las vacaciones de Navidad con McGriff (en realidad su álbum de más alto alcanzando el número 15 pop), la cartografía de Topkapi (una colección de temas banda sonora con respaldo orquestal), y otro golpe carta, blues de Mister Jimmy, que resultó ser su última en Sue.
En 1966, McGriff se trasladó al sello Solid State, donde se unió al productor Sonny Lester, quien dirigiría la mayoría de sus discos a través de los años 70. Debutó con Jimmy McGriff y la Big Band, que lo encontró al frente de una orquesta de swing de estrellas con muchos ex alumnos de Count Basie (que luego fue reeditado como A Tribute to Count Basie). McGriff grabó de forma prolífica para Solid State durante el resto de la década, incluidos álbumes como A Bag Full of Soul (1966), A Bag Full of Blues (1967) y I've Got a New Woman (1968; en su mayoría, una mirada retrospectiva a su material de Sue). Sin embargo, lo más notable es que McGriff anotó otro sencillo de éxito con "The Worm", que se convirtió en el Top 30 de R&B y envió el LP del mismo nombre a la Top Ten de R&B a principios de 1969. Además de sus grabaciones de Solid State, McGriff cortó varios álbumes para Blue Note durante 1969-1971, en particular Electric Funk, una incursión temprana en la fusión jazz-funk que lo unió al arreglador / pianista eléctrico Horace Ott; una salida similar que incluyó versiones de pop / rock y R&B, Soul Sugar, fue lanzada en Capitol durante el mismo período. Además, McGriff realizó una gira como parte de la banda de Buddy Rich durante los últimos años de la década de los 60, y nuevamente entre 1971 y 1972.
McGriff convirtió a Groove Merchant en su sello principal en 1971, y aunque dejó el negocio brevemente en 1972 para iniciar una granja de caballos en Connecticut, el atractivo de la música demostró ser demasiado poderoso para vencerlo. A principios de la década, alternó entre salidas eléctricas funky (usualmente con covers de éxitos de rock contemporáneo y R&B) y configuraciones más tradicionales de órgano-jazz de grupos pequeños. Entre los álbumes notables se incluyen los Giants of the Organ Come Together de 1973, una cumbre con el mentor y amigo Groove Holmes; un dúo álbum con el bluesman Junior Parker; Mean Machine de 1976, un LP de jazz-funk que lo devolvió al Top 50 de la lista de álbumes de R&B; y los frijoles rojos de seguimiento de 1977, que también se vendieron de manera respetable.
Después de Tailgunner (en LRC) de 1977, la producción grabada de McGriff se redujo en los próximos años. Reapareció en el sello Milestone en 1983, debutando con Countdown, un regreso a su clásico estilo bluesy de soul-jazz que comenzó a traerlo de nuevo al foco del jazz. Siguieron una serie de álbumes fuertes durante los años 80, incluyendo Skywalk de 1984, State of the Art de 1985, The Starting Five de 1986 y Blue to the 'Bone de 1988 (un éxito cercano al Top Ten en las listas de éxitos de jazz); También grabó una sesión única para Headfirst en 1990, Debes pensar en mí, que se convirtió en el Top Ten de jazz. Además, McGriff co-dirigió un grupo con el saxofonista Hank Crawford a finales de los 80, que lanzó varios álbumes, incluido el popular de 1990 On the Blue Side (número tres en las listas de jazz). También volvió a sus raíces en la iglesia tocando en el álbum en vivo de 1990 de la cantante de gospel Tramaine Hawkins. McGriff y Crawford se mudaron a Telarc para un par de álbumes de 1994-1995, Right Turn on Blue y Blues Groove. Cuando el soul-jazz volvió a su popularidad de culto tanto en Estados Unidos como en Estados Unidos, McGriff se encontró tocando conciertos y lugares de alto perfil en ambos lados del Atlántico. Regresó a Milestone y reanudó su carrera en solitario en 1996 con The Dream Team, que contó con el saxo David "Fathead" Newman y el baterista Bernard "Pretty" Purdie, quienes se convertirían en rostros familiares en las grabaciones de McGriff en los próximos años. Los seguimientos incluyeron registros sólidos como Straight Up de 1998, McGriff's House Party de 2000, Feelin 'It de 2001 y McGriff Avenue de 2002, que recordó algunos de sus éxitos de los '60.





Jimmy Ponder • To Reach A Dream

 



 Artist Biography by Scott Yanow
An excellent guitarist with a soulful sound and the ability to uplift any funky jazz date, Jimmy Ponder has appeared on many recordings during his long career, over 80 as a sideman and 15 as a leader. Ponder began playing guitar when he was 14 and considers Wes Montgomery and Kenny Burrell to be his two main early influences and Wes Montgomery later on. Offered a job with Charles Earland after having only played guitar three years, Ponder waited until he graduated from high school and then spent three years with the organist's group, recording several dates with Earland. He worked and recording with Lou Donaldson, Houston Person, Donald Byrd, Stanley Turrentine, and Jimmy McGriff and in the early '70s moved to New York (from Philadelphia), leading his own groups. Ponder has since recorded as a leader in the 1970s for Cadet, ABC/Impulse, TK, CBS, and Toshiba, in the '80s for Milestone, and in the '90s for Muse and HighNote. In the 21st century his albums included Ain't Misbehavin' (2000), Thumbs Up (2001), Alone (2003), What's New (2005), and Somebody's Child and Solo: Live at the Other Side, both released in 2007.
https://www.allmusic.com/artist/jimmy-ponder-mn0000072921/biography

///////

 Biografía del artista por Scott Yanow
Un excelente guitarrista con un sonido conmovedor y la habilidad de elevar cualquier fecha de jazz funky, Jimmy Ponder ha aparecido en muchas grabaciones durante su larga carrera, más de 80 como sideman y 15 como líder. Ponder comenzó a tocar la guitarra cuando tenía 14 años y considera a Wes Montgomery y Kenny Burrell como sus dos primeras influencias principales y a Wes Montgomery más tarde. Ofreció un trabajo con Charles Earland después de sólo haber tocado la guitarra durante tres años, Ponder esperó hasta graduarse de la escuela secundaria y luego pasó tres años con el grupo del organista, grabando varias citas con Earland. Trabajó y grabó con Lou Donaldson, Houston Person, Donald Byrd, Stanley Turrentine y Jimmy McGriff y a principios de los años 70 se mudó a Nueva York (desde Filadelfia), dirigiendo sus propios grupos. Desde entonces, Ponder ha grabado como líder en los años 70 para Cadet, ABC/Impulse, TK, CBS y Toshiba, en los años 80 para Milestone y en los 90 para Muse y HighNote. En el siglo XXI sus álbumes incluyeron Ain't Misbehavin' (2000), Thumbs Up (2001), Alone (2003), What's New (2005), y Somebody's Child y Solo: Live at the Other Side, ambos publicados en 2007.
https://www.allmusic.com/artist/jimmy-ponder-mn0000072921/biography



Thursday, March 13, 2025

Hank Crawford & Jimmy Mcgriff • The Best Of



Review:
Hank Crawford and Jimmy McGriff didn't co-lead a studio date until 1986, when Bob Porter (one of the top producers in the soul-jazz field) produced their Soul Survivors album for Milestone. But alto saxman Crawford and organist McGriff should have recorded together long before that because they have so much in common. Both are soul-jazz/hard bop heavyweights, and both thrive on jazz that is funky, earthy, blues-drenched, and quite accessible; as a rule, blues and R&B lovers who don't care for the more abstract, cerebral styles of jazz have no problem getting into Crawford or McGriff. And they will have no problem getting into this fine collection, which offers a 75-minute sample of material that the veteran improvisers recorded as co-leaders from 1986-1998. Everything on The Best of Hank Crawford and Jimmy McGriff was produced by Porter, who has produced countless soul-jazz sessions over the years. So not surprisingly, this 2001 release is full of state-of-the-art soul-jazz. Crawford and McGriff enjoy a strong rapport whether they are getting into hard-swinging up-tempo fare on "One Mint Julep" (a major hit for Ray Charles in 1961) and Lester Young's "Jumpin' With Symphony Sid" or lyrical ballad playing on "Second Time Around" and "Because of You." None of the material is groundbreaking; in the '80s and '90s, Crawford and McGriff excelled by sticking with the type of down-home stuff they had been embracing since the '50s. The Best of Hank Crawford and Jimmy McGriff isn't difficult, ultra-intellectual jazz that will scare away R&B, rock, and pop fans -- this is grits-and-gravy music, and accessibility is the rule on these inspired Crawford/McGriff encounters.
by Alex Henderson
https://www.allmusic.com/album/the-best-of-hank-crawford-and-jimmy-mcgriff-mw0000017212

///////

Reseña:
Hank Crawford y Jimmy McGriff no codirigieron una cita en el estudio hasta 1986, cuando Bob Porter (uno de los principales productores en el campo del soul-jazz) produjo su álbum Soul Survivors para Milestone. Pero el saxofonista alto Crawford y el organista McGriff deberían haber grabado juntos mucho antes de eso porque tienen mucho en común. Ambos son pesos pesados del soul-jazz y el hard bop, y ambos prosperan con el jazz que es funky, terrenal, impregnado de blues y bastante accesible; por regla general, los amantes del blues y del R&B que no se preocupan por los estilos más abstractos y cerebrales del jazz no tienen problemas para entrar en Crawford o McGriff. Y no tendrán problemas para entrar en esta fina colección, que ofrece una muestra de 75 minutos de material que los improvisadores veteranos grabaron como co-líderes entre 1986 y 1998. Todo lo que hay en The Best of Hank Crawford y Jimmy McGriff fue producido por Porter, que ha producido innumerables sesiones de soul-jazz a lo largo de los años. Así que no es sorprendente que este lanzamiento de 2001 esté lleno de soul-jazz de última generación. Crawford y McGriff disfrutan de una fuerte compenetración, ya sea que se metan en el ritmo de "One Mint Julep" (un gran éxito de Ray Charles en 1961) y "Jumpin' With Symphony Sid" de Lester Young o en la balada lírica de "Second Time Around" y "Because of You". En los 80 y 90, Crawford y McGriff se destacaron por mantener el tipo de material casero que habían adoptado desde los 50. Lo mejor de Hank Crawford y Jimmy McGriff no es difícil, jazz ultra intelectual que asustará a los fans del R&B, el rock y el pop... esto es música con agallas, y la accesibilidad es la regla en estos encuentros inspirados de Crawford y McGriff.
por Alex Henderson
https://www.allmusic.com/album/the-best-of-hank-crawford-and-jimmy-mcgriff-mw0000017212
 
 

Tuesday, March 11, 2025

Thursday, February 27, 2025

Charles Earland • Smokin'



Artist Biography by Richard S. Ginell
Charles Earland came into his own at the tail-end of the great 1960s wave of soul-jazz organists, gaining a large following and much airplay with a series of albums for the Prestige label. While heavily indebted to Jimmy Smith and Jimmy McGriff, Earland came armed with his own swinging, technically agile, light-textured sound on the keyboard and one of the best walking-bass pedal techniques in the business. Though not an innovative player in his field, Earland burned with the best of them when he was on.

Earland actually started his musical experiences surreptitiously on his father's alto sax as a kid, and when he was in high school, he played baritone in a band that also featured fellow Philadelphians Pat Martino on guitar, Lew Tabackin on tenor, and yes, Frankie Avalon on trumpet. After playing in the Temple University band, he toured as a tenor player with McGriff for three years, became infatuated with McGriff's organ playing, and started learning the Hammond B-3 at intermission breaks. When McGriff let him go, Earland switched to the organ permanently, forming a trio with Martino and drummer Bobby Durham. He made his first recordings for Choice in 1966, then joined Lou Donaldson for two years (1968-1969) and two albums before being signed as a solo artist to Prestige. Earland's first album for Prestige, Black Talk!, became a best-selling classic of the soul-jazz genre; a surprisingly effective cover of the Spiral Starecase's pop/rock hit "More Today Than Yesterday" from that LP received saturation airplay on jazz radio in 1969. He recorded eight more albums for Prestige, one of which featured a young unknown Philadelphian named Grover Washington, Jr., then switched to Muse before landing contracts with Mercury and Columbia. By this time, the organ trio genre had gone into eclipse, and in the spirit of the times, Earland acquired some synthesizers and converted to pop/disco in collaboration with his wife, singer/songwriter Sheryl Kendrick. Kendrick's death from sickle-cell anemia in 1985 left Earland desolate, and he stopped playing for awhile, but a gig at the Chickrick House on Chicago's South Side in the late '80s brought him out of his grief and back to the Hammond B-3. Two excellent albums in the old soul-jazz groove for Milestone followed, and the '90s found him returning to the Muse label.

Earland died of heart failure on December 11, 1999, the morning after playing a gig in Kansas City; he was 58.
https://www.allmusic.com/artist/charles-earland-mn0000204850/biography

///////

Biografía del artista por Richard S. Ginell
Charles Earland llegó a su apogeo al final de la gran ola de organistas de soul-jazz de los años sesenta, ganando un gran número de seguidores y mucha difusión con una serie de álbumes para el sello Prestige. Mientras estaba muy endeudado con Jimmy Smith y Jimmy McGriff, Earland llegó armado con su propio sonido de swing, técnicamente ágil y de textura ligera en el teclado y una de las mejores técnicas de pedaleo de bajo en el negocio. Aunque no era un jugador innovador en su campo, Earland se quemó con los mejores cuando estaba en el equipo.

Earland comenzó sus experiencias musicales subrepticiamente en el saxo alto de su padre cuando era niño, y cuando estaba en la escuela secundaria, tocó como barítono en una banda que también contaba con los compañeros de Filadelfia Pat Martino en la guitarra, Lew Tabackin en el tenor, y sí, Frankie Avalon en la trompeta. Después de tocar en la banda de la Universidad de Temple, viajó como tenor con McGriff durante tres años, se enamoró del órgano de McGriff y comenzó a aprender el Hammond B-3 en los descansos. Cuando McGriff lo dejó ir, Earland cambió al órgano permanentemente, formando un trío con Martino y el baterista Bobby Durham. Hizo sus primeras grabaciones para Choice en 1966, luego se unió a Lou Donaldson durante dos años (1968-1969) y dos álbumes antes de ser firmado como solista de Prestige. El primer álbum de Earland para Prestige, Black Talk! se convirtió en un clásico de gran éxito de ventas del género soul-jazz; una versión sorprendentemente efectiva del éxito pop/rock de Spiral Starecase "More Today Than Yesterday", de ese LP, que recibió un aire de saturación en la radio de jazz en 1969. Grabó ocho álbumes más para Prestige, uno de los cuales incluía a un joven desconocido de Filadelfia llamado Grover Washington, Jr. y luego cambió a Muse antes de conseguir contratos con Mercury y Columbia. Para entonces, el género del trío de órgano había entrado en eclipse, y en el espíritu de la época, Earland adquirió algunos sintetizadores y se convirtió al pop/disco en colaboración con su esposa, la cantante y compositora Sheryl Kendrick. La muerte de Kendrick por anemia drepanocítica en 1985 dejó a Earland desolado, y dejó de tocar por un tiempo, pero un concierto en la Chickrick House en el South Side de Chicago a finales de los 80 lo sacó de su pena y lo llevó de vuelta al Hammond B-3. Dos excelentes álbumes en el viejo ritmo de soul-jazz para Milestone le siguieron, y en los años 90 lo encontraron regresando a la disquera Muse.

Earland murió de insuficiencia cardíaca el 11 de diciembre de 1999, la mañana después de tocar en Kansas City; tenía 58 años.
https://www.allmusic.com/artist/charles-earland-mn0000204850/biography


Saturday, January 18, 2025

Houston Person • A Little Houston On The Side

 



Review by Al Campbell
This budget disc from the 32 Jazz label is aptly titled A Little Houston on the Side. It highlights the jazz-soul of tenor saxophonist Houston Person: a leader, sideman, and producer. The material on this compilation comes from Person's stint with the now-defunct Muse label, and was recorded in the '70s, '80s, and early '90s. A Little Houston on the Side emphasizes the stripped-down raucous blues of Hammond B-3 heroes Joey DeFrancesco, Sonny Phillips, and Groove Holmes, although a highlight has to be Jack McDuff's "Walking the Dog," featuring the battling tenors of Person and Ron Bridgewater. The tenor-organ combo bases are beautifully covered here. Also represented are the soulful vocals of Etta Jones, pianist Charles Brown, and a duet with bassist Ron Carter. Person's haunting, breathy tone is used to great effect on the ballads "My Romance" and "I Remember Clifford," but this reissue also reminds us he can blow in a hard bop tenor style influenced by greats like John Coltrane and Dexter Gordon. Person's versions of "Equinox" and "Broadway" are classic examples of the hard bop influence on his playing. Recommended.
https://www.allmusic.com/album/a-little-houston-on-the-side-mw0000252546

///////


Reseña de Al Campbell
Este disco económico del sello 32 Jazz se titula acertadamente A Little Houston on the Side. Destaca el jazz-soul del saxofonista tenor Houston Person: líder, sideman y productor. El material de esta recopilación procede de la etapa de Person en el desaparecido sello Muse, y fue grabado en los años 70, 80 y principios de los 90. A Little Houston on the Side hace hincapié en el blues despojado y estridente de los héroes del Hammond B-3 Joey DeFrancesco, Sonny Phillips y Groove Holmes, aunque lo más destacado es «Walking the Dog» de Jack McDuff, con los tenores de Person y Ron Bridgewater. Las bases del combo tenor-órgano están maravillosamente cubiertas aquí. También están representadas las voces conmovedoras de Etta Jones, el pianista Charles Brown y un dúo con el bajista Ron Carter. El inquietante tono de Person se utiliza con gran efecto en las baladas «My Romance» y «I Remember Clifford», pero esta reedición también nos recuerda que puede soplar en un estilo de tenor hard bop influenciado por grandes como John Coltrane y Dexter Gordon. Las versiones de Person de «Equinox» y «Broadway» son ejemplos clásicos de la influencia del hard bop en su forma de tocar. Recomendado.
https://www.allmusic.com/album/a-little-houston-on-the-side-mw0000252546


www.facebook.com ...

Sunday, December 29, 2024

Jimmy Ponder • So Many Stars

 



Soul-Jazz guitarist Jimmy Ponder was well known to serious jazz lovers for his recordings as a leader and appearances as a sideman on 80 albums. His unique bluesy sound, which incorporated Wes Montgomery's approach of playing octaves with the thumb, has influenced other guitarists.

Ponder's playing was described as aggressive rhythm-and-blues figurations with swift and lucid chromatic bop lines. Jimmy released 21 albums since 1969 as a leader on the Muse, Highnote, Cadet, Explore, and LRC labels. He reached the Billboard Top Jazz Album charts with his best selling releases Ain’t Misbehavin’ at #16 in 2000 and All Things Beautiful at #38 in 1978.

Ponder began his national career playing with fiery organist Charles Earland and saxophonist’s Lou Donaldson soul-jazz ensembles. As an in demand sideman Ponder recorded with Etta Jones, Richard "Groove" Holmes, Jimmy McGriff, Donald Byrd, Ray Bryant, Stanley Turrentine, B.J. Thomas, Dr. Lonnie Smith, Irene Reid, and others. He performed with Dizzy Gillespie, Stanley Turrentine, Groove Holmes, the Thad Jones/Mel Lewis Big Band, Hank Crawford, Jimmy McGriff, Jack McDuff, and Sonny Stitt.

Jimmy Ponder, who was born on May 10th 1946 in Pittsburgh, grew up in the Beltzhoover neighborhood and began playing professional at age 11.
Source: Michael Ricci


 Artist Biography by Scott Yanow
An excellent guitarist with a soulful sound and the ability to uplift any funky jazz date, Jimmy Ponder has appeared on many recordings during his long career, over 80 as a sideman and 15 as a leader. Ponder began playing guitar when he was 14 and considers Wes Montgomery and Kenny Burrell to be his two main early influences and Wes Montgomery later on. Offered a job with Charles Earland after having only played guitar three years, Ponder waited until he graduated from high school and then spent three years with the organist's group, recording several dates with Earland. He worked and recording with Lou Donaldson, Houston Person, Donald Byrd, Stanley Turrentine, and Jimmy McGriff and in the early '70s moved to New York (from Philadelphia), leading his own groups. Ponder has since recorded as a leader in the 1970s for Cadet, ABC/Impulse, TK, CBS, and Toshiba, in the '80s for Milestone, and in the '90s for Muse and HighNote. In the 21st century his albums included Ain't Misbehavin' (2000), Thumbs Up (2001), Alone (2003), What's New (2005), and Somebody's Child and Solo: Live at the Other Side, both released in 2007.


Quotes about Jimmy Ponder
“Live at the Other End by Jimmy Ponder is not only engaging for its entire 55 minutes' running time, it's downright dazzling, and not only in technical acumen—which it certainly is—but in its pure singing musicality....is one of the finest solo jazz guitar records in the canon, period." —Thom Jurek, All Music Guide

“When you count up the years and numbers, few if any authentic jazz guitarists have sustained as long, consistent, fruitful or interesting a recording career as Ponder. His many efforts for the Muse and High Note labels have set high standards for musicality with integrity" —Michael G. Nastos, All Music Guide

“Pittsburgh is a blessed with so many great musicians. Jimmy Ponder continues this great tradition by being one of the finest jazz guitarists in the country." —Tony Mowod producer/jazz host

“One of the great pioneers of the guitar coming out of Pittsburgh — he and George Benson." —Roger Humphries

///////

El guitarrista de Soul-Jazz Jimmy Ponder era bien conocido por los amantes del jazz por sus grabaciones como líder y sus apariciones como sideman en 80 álbumes. Su sonido único de blues, que incorporaba el enfoque de Wes Montgomery de tocar las octavas con el pulgar, ha influido en otros guitarristas.

El toque de Ponder se describió como figuraciones agresivas de ritmo y azul con líneas de bop cromáticas rápidas y lúcidas. Jimmy lanzó 21 álbumes desde 1969 como líder en los sellos Muse, Highnote, Cadet, Explore y LRC. Llegó a las listas de éxitos de Billboard Top Jazz Album con sus álbumes más vendidos Ain't Misbehavin' en el #16 en 2000 y All Things Beautiful en el #38 en 1978.

Ponder comenzó su carrera nacional tocando con el ardiente organista Charles Earland y los conjuntos de soul-jazz del saxofonista Lou Donaldson. Como sideman solicitado, Ponder grabó con Etta Jones, Richard "Groove" Holmes, Jimmy McGriff, Donald Byrd, Ray Bryant, Stanley Turrentine, B.J. Thomas, Dr. Lonnie Smith, Irene Reid y otros. Actuó con Dizzy Gillespie, Stanley Turrentine, Groove Holmes, la Thad Jones/Mel Lewis Big Band, Hank Crawford, Jimmy McGriff, Jack McDuff y Sonny Stitt.

Jimmy Ponder, que nació el 10 de mayo de 1946 en Pittsburgh, creció en el barrio de Beltzhoover y empezó a tocar profesionalmente a los 11 años.
Fuente: Michael Ricci


 Biografía del artista por Scott Yanow
Un excelente guitarrista con un sonido conmovedor y la capacidad de elevar cualquier fecha de jazz funky, Jimmy Ponder ha aparecido en muchas grabaciones durante su larga carrera, más de 80 como sideman y 15 como líder. Ponder comenzó a tocar la guitarra a los 14 años y considera que Wes Montgomery y Kenny Burrell son sus dos principales influencias tempranas y Wes Montgomery más tarde. Ofreció un trabajo con Charles Earland después de haber tocado la guitarra sólo tres años, Ponder esperó hasta que se graduó de la escuela secundaria y luego pasó tres años con el grupo del organista, grabando varias fechas con Earland. Trabajó y grabó con Lou Donaldson, Houston Person, Donald Byrd, Stanley Turrentine y Jimmy McGriff y a principios de los 70 se mudó a Nueva York (desde Filadelfia), liderando sus propios grupos. Desde entonces, Ponder ha grabado como líder en los 70 para Cadet, ABC/Impulse, TK, CBS y Toshiba, en los 80 para Milestone y en los 90 para Muse y HighNote. En el siglo XXI sus álbumes incluyeron Ain't Misbehavin' (2000), Thumbs Up (2001), Alone (2003), What's New (2005), y Somebody's Child and Solo: Live at the Other Side, ambos lanzados en 2007.


Citas sobre Jimmy Ponder
"Live at the Other End" de Jimmy Ponder no sólo es atractivo por sus 55 minutos de duración, es totalmente deslumbrante, y no sólo por su perspicacia técnica -que ciertamente lo es- sino por su musicalidad pura de canto.... es uno de los mejores discos de guitarra de jazz en solitario del canon, punto." -Thom Jurek, All Music Guide

"Cuando cuentas los años y los números, pocos, si es que hay algún guitarrista de jazz auténtico, han sostenido una carrera discográfica tan larga, consistente, fructífera o interesante como Ponder. Sus muchos esfuerzos para los sellos Muse y High Note han establecido altos estándares de musicalidad con integridad" -Michael G. Nastos, All Music Guide

"Pittsburgh es una ciudad bendecida por tantos grandes músicos. Jimmy Ponder continúa esta gran tradición siendo uno de los mejores guitarristas de jazz del país." -Tony Mowod productor/presentador de jazz

"Uno de los grandes pioneros de la guitarra de Pittsburgh, él y George Benson." -Roger Humphries