egroj world: King Curtis
Showing posts with label King Curtis. Show all posts
Showing posts with label King Curtis. Show all posts

Thursday, May 15, 2025

King Curtis • Soul Meeting



    Biography
Curtis 'King Curtis' Ousley was already a well-respected Jazz tenor saxophonist in 1952 when he moved to New York, to concentrate on doing session work for the growing Pop and R&B markets. Over the next decade, saxophone became the pre-eminent lead instrument within Rhythm & Blues/Rock n' Roll, and King Curtis became its leading exponent, spicing up massive numbers of hits with ear catching solos, sealing his reputation as one of the leading instrumentalists of that era. Perhaps he'll be most remembered as blowing that solo on The Coasters 1958 smash “Yakety Yak.”

King Curtis was originally part of the late 40's honking Texas tenor sax brigade, counting Arnett Cobb, Earl Bostic, and Illinois Jacquet as influences. He played in bands of Lionel Hampton and Horace Silver. Upon moving to New York from Fort Worth TX (his 1934 birthplace), he was already well grounded in Jazz, R&B, and Pop. Curtis could play any style on a moment's notice. Curtis had also pursued a highly successful solo career, primarily in contemporary R&B. But he also stretched out with the best Jazzmen: about half of his Prestige output circa 1960-62 he's surrounded by top line players like Jack McDuff, Billy Butler, Billy Gale, Ray Lucas, and Willie Rodriguez. On his classic “Soul Meeting,” the personnel includes: King Curtis (tenor saxophone); Nat Adderly (cornet); Wynton Kelly (piano); Paul Chambers, Sam Jones (bass); Oliver Jackson, Belton Evans (drums)

Recording with Capitol, Epic, and Atlantic, he garnered instrumental hits like 1962's “Soul Twist,” and 1967's “Memphis Soul Stew,” . That same year he did a successful cover of “Ode To Billie Joe.”

He made a big impression in the late 60's, hooking up with artists like Eric Clapton who performed on King's “Teasin'” album in 1970. The saxophonist had meanwhile put together a superb studio group: The Kingpins, with Richard Tee, Cornell Dupree, Jerry Jemmott and Bernard Purdie, all of whom contributed to several of Aretha Franklin's finest records. King Curtis topped the R&B charts in 1971, handling the sax on Aretha Franklin's version of “Bridge Over Troubled Waters,” and played on several tracks on John Lennon's 'Imagine' album that same year.

When King Curtis departed this world in 1971 -the victim of a brutal stabbing outside his apartment- he wasn't yet 40, but was at the apex of his career. In 2000, King Curtis was inducted into the Rock&Roll Hall of Fame.

///////

    Biografía
Curtis 'King Curtis' Ousley ya era un respetado saxofonista tenor de Jazz en 1952 cuando se mudó a Nueva York, para concentrarse en hacer trabajo de sesión para los crecientes mercados de Pop y R&B. Durante la siguiente década, el saxofón se convirtió en el principal instrumento del Rhythm & Blues/Rock n' Roll, y King Curtis se convirtió en su principal exponente, condimentando un gran número de éxitos con solos que atrapan las orejas, sellando su reputación como uno de los principales instrumentistas de esa época. Tal vez sea más recordado por soplar ese solo en Los Posavasos de 1958 y aplastar "Yakety Yak".

King Curtis fue originalmente parte de la brigada de saxos tenor de Texas a finales de los 40, contando a Arnett Cobb, Earl Bostic e Illinois Jacquet como influencias. Tocó en bandas de Lionel Hampton y Horace Silver. Al mudarse a Nueva York desde Fort Worth TX (su lugar de nacimiento en 1934), ya estaba bien arraigado en el Jazz, el R&B y el Pop. Curtis podía tocar cualquier estilo en un momento. Curtis también había desarrollado una exitosa carrera en solitario, principalmente en el R&B contemporáneo. Pero también se extendió con los mejores Jazzmen: alrededor de la mitad de su producción de Prestige alrededor de 1960-62 está rodeado de jugadores de primera línea como Jack McDuff, Billy Butler, Billy Gale, Ray Lucas, y Willie Rodríguez. En su clásico "Soul Meeting", el personal incluye: King Curtis (saxo tenor); Nat Adderly (corneta); Wynton Kelly (piano); Paul Chambers, Sam Jones (bajo); Oliver Jackson, Belton Evans (batería)

Grabando con Capitol, Epic y Atlantic, obtuvo éxitos instrumentales como "Soul Twist" de 1962 y "Memphis Soul Stew" de 1967. Ese mismo año hizo una exitosa portada de "Oda a Billie Joe".

Causó una gran impresión a finales de los 60's, uniéndose a artistas como Eric Clapton, quien actuó en el álbum "Teasin'" de King en 1970. Mientras tanto, el saxofonista había formado un magnífico grupo de estudio: The Kingpins, con Richard Tee, Cornell Dupree, Jerry Jemmott y Bernard Purdie, todos los cuales contribuyeron a varios de los mejores discos de Aretha Franklin. King Curtis encabezó las listas de éxitos de R&B en 1971, manejando el saxo en la versión de "Bridge Over Troubled Waters" de Aretha Franklin, y tocó en varios temas del álbum'Imagine' de John Lennon ese mismo año.

Cuando el rey Curtis partió de este mundo en 1971 -víctima de una brutal puñalada fuera de su apartamento- aún no tenía 40 años, pero estaba en la cúspide de su carrera. En el año 2000, King Curtis fue admitido en el Rock&Roll Hall of Fame. 


 


Monday, April 7, 2025

Arbee Stidham • The Blues Of Arbee Stidham Tired Of Wandering



Review by Alex Henderson:
Over the years, the term R&B has been used to describe everything from the 1950s doo wop of the Five Satins to the hip-hop-influenced urban contemporary of Erykah Badu and R. Kelly -- in other words, a variety of African-American popular music with roots in the blues. Arbee Stidham was exactly the sort of singer who thrived in the R&B or "race" market after World War II; although essentially a bluesman, he wasn't a blues purist who embraced the 12-bar format 100 percent of the time. But his mixture of blues, jazz, and gospel made him quite popular among what were considered rhythm & blues audiences in the 1940s and 1950s. Recorded for Prestige's Bluesville label in 1960 -- eight years before Stidham's death -- Tired of Wandering is among his finest albums. This session, which boasts King Curtis on tenor sax, doesn't cater to blues purists; while some of the tunes have 12 bars, others don't. Regardless, the feeling of the blues enriches everything on the CD; that is true whether Stidham is turning his attention to Big Joe Turner's "Last Goodbye Blues" or revisiting his 1948 hit, "My Heart Belongs to You." Equally triumphant is Brownie McGhee's "Pawn Shop," which is associated with Piedmont country blues but gets a big-city makeover from Stidham. Like Jimmy Witherspoon -- someone he inspires comparisons to -- Stidham demonstrates that the blues can be sophisticated, polished, and jazz-influenced without losing their grit. The big-voiced singer/guitarist was born in Arkansas, but Chicago was his adopted home -- and the Windy City had a definite influence on his work. Anyone who has spent a lot of time savoring jazz-influenced bluesmen like Witherspoon and Percy Mayfield owes it to himself/herself to give Tired of Wandering a very close listen.
 
///////
 
Reseña de Alex Henderson:
A lo largo de los años, el término R&B se ha utilizado para describir todo, desde el doo wop de los años 50 de los Five Satins hasta el contemporáneo urbano influenciado por el hip-hop de Erykah Badu y R. Kelly; en otras palabras, una variedad de música popular afroamericana con raíces en el blues. Arbee Stidham era exactamente el tipo de cantante que prosperó en el mercado del R&B o de la "raza" después de la Segunda Guerra Mundial; aunque esencialmente era un bluesman, no era un purista del blues que abrazara el formato de 12 compases el 100% de las veces. Pero su mezcla de blues, jazz y gospel le hizo bastante popular entre lo que se consideraba el público del rhythm & blues en las décadas de 1940 y 1950. Grabado para el sello Bluesville de Prestige en 1960 -ocho años antes de la muerte de Stidham-, Tired of Wandering es uno de sus mejores álbumes. Esta sesión, que cuenta con King Curtis en el saxo tenor, no satisface a los puristas del blues; mientras que algunas de las melodías tienen 12 compases, otras no. En cualquier caso, el sentimiento del blues enriquece todo lo que hay en el CD; eso es cierto tanto si Stidham se centra en el "Last Goodbye Blues" de Big Joe Turner como si revisa su éxito de 1948, "My Heart Belongs to You". Igualmente triunfante es "Pawn Shop" de Brownie McGhee, que se asocia con el country blues del Piamonte pero que Stidham transforma en una gran ciudad. Al igual que Jimmy Witherspoon, con quien inspira comparaciones, Stidham demuestra que el blues puede ser sofisticado, pulido e influenciado por el jazz sin perder su fuerza. Este cantante y guitarrista de gran voz nació en Arkansas, pero Chicago fue su hogar de adopción, y la Ciudad del Viento tuvo una clara influencia en su obra. Cualquiera que haya pasado mucho tiempo saboreando a bluesmen de influencia jazzística como Witherspoon y Percy Mayfield se debe a sí mismo una escucha atenta de Tired of Wandering.



Saturday, March 29, 2025

Saturday, March 15, 2025

King Curtis • The new scene of King Curtis

 



Review by Scott Yanow
At first glance, this would appear to be a CD reissue well worth picking up. R&B tenor saxophonist King Curtis is heard in a rare jazz outing, holding his own with cornetist Nat Adderley (in prime form), pianist Wynton Kelly, bassist Paul Chambers, and drummer Oliver Jackson on four originals and "Willow Weep for Me."


Artist Biography by Bob Porter 
King Curtis was the last of the great R&B tenor sax giants. He came to prominence in the mid-'50s as a session musician in New York, recording, at one time or another, for most East Coast R&B labels. A long association with Atlantic/Atco began in 1958, especially on recordings by the Coasters. He recorded singles for many small labels in the '50s -- his own Atco sessions (1958-1959), then Prestige/New Jazz and Prestige/TruSound for jazz and R&B albums (1960-1961). Curtis also had a number one R&B single with "Soul Twist" on Enjoy Records (1962). He was signed by Capitol (1963-1964), where he cut mostly singles, including "Soul Serenade." Returning to Atlantic in 1965, he remained there for the rest of his life. He had solid R&B single success with "Memphis Soul Stew" and "Ode to Billie Joe" (1967). Beginning in 1967, Curtis started to take a more active studio role at Atlantic, leading and contracting sessions for other artists, producing with Jerry Wexler, and later on his own. He also became the leader of Aretha Franklin's backing unit, the Kingpins. He compiled several albums of singles during this period. All aspects of his career were in full swing at the time he was murdered in 1971.

///////

TraducciónAutomática:
Revisión por Scott Yanow
A primera vista, esto parece ser una reedición de CD que vale la pena recoger. El saxofonista tenor R&B King Curtis se escucha en una rara salida de jazz, presentándose con el cornetista Nat Adderley (en su mejor forma), el pianista Wynton Kelly, el bajista Paul Chambers y el baterista Oliver Jackson en cuatro originales y "Willow Weep for Me".



Biografía del artista por Bob Porter
King Curtis fue el último de los grandes gigantes de saxofón tenor R&B. Llegó a la fama a mediados de los años 50 como músico de sesión en Nueva York, grabando, en un momento u otro, para la mayoría de los sellos de R&B de la costa este. Una larga asociación con Atlantic / Atco comenzó en 1958, especialmente en grabaciones de los Coasters. Grabó singles para muchos sellos pequeños en los años 50: sus propias sesiones de Atco (1958-1959), luego Prestige / New Jazz y Prestige / TruSound para álbumes de jazz y R&B (1960-1961). Curtis también tuvo un sencillo número uno en R&B con "Soul Twist" en Enjoy Records (1962). Fue firmado por Capitol (1963-1964), donde cortó en su mayoría singles, incluido "Soul Serenade". Al regresar al Atlántico en 1965, permaneció allí por el resto de su vida. Tuvo un sólido éxito de R&B con "Memphis Soul Stew" y "Ode to Billie Joe" (1967). A partir de 1967, Curtis comenzó a tomar un papel de estudio más activo en Atlantic, liderando y contratando sesiones para otros artistas, produciendo con Jerry Wexler, y más tarde por su cuenta. También se convirtió en el líder de la unidad de apoyo de Aretha Franklin, los Kingpins. Él compiló varios álbumes de singles durante este período. Todos los aspectos de su carrera estaban en pleno apogeo en el momento de su asesinato en 1971.
 
 

Tuesday, February 25, 2025

King Curtis • Plays Great Memphis Hits



Artist Biography by Bob Porter
King Curtis was the last of the great R&B tenor sax giants. He came to prominence in the mid-'50s as a session musician in New York, recording, at one time or another, for most East Coast R&B labels. A long association with Atlantic/Atco began in 1958, especially on recordings by the Coasters. He recorded singles for many small labels in the '50s -- his own Atco sessions (1958-1959), then Prestige/New Jazz and Prestige/TruSound for jazz and R&B albums (1960-1961). Curtis also had a number one R&B single with "Soul Twist" on Enjoy Records (1962). He was signed by Capitol (1963-1964), where he cut mostly singles, including "Soul Serenade." Returning to Atlantic in 1965, he remained there for the rest of his life. He had solid R&B single success with "Memphis Soul Stew" and "Ode to Billie Joe" (1967). Beginning in 1967, Curtis started to take a more active studio role at Atlantic, leading and contracting sessions for other artists, producing with Jerry Wexler, and later on his own. He also became the leader of Aretha Franklin's backing unit, the Kingpins. He compiled several albums of singles during this period. All aspects of his career were in full swing at the time he was murdered in 1971.

///////

Traducción Automática:
Biografía del artista por Bob Porter
King Curtis fue el último de los grandes gigantes de saxofón tenor R&B. Llegó a la fama a mediados de los años 50 como músico de sesión en Nueva York, grabando, en un momento u otro, para la mayoría de los sellos de la costa este de R&B. Una larga asociación con Atlantic / Atco comenzó en 1958, especialmente en grabaciones de los Coasters. Grabó singles para muchos sellos pequeños en los años 50: sus propias sesiones de Atco (1958-1959), luego Prestige / New Jazz y Prestige / TruSound para álbumes de jazz y R&B (1960-1961). Curtis también tuvo un sencillo número uno en R&B con "Soul Twist" en Enjoy Records (1962). Fue firmado por Capitol (1963-1964), donde cortó en su mayoría singles, incluido "Soul Serenade". Al regresar al Atlántico en 1965, permaneció allí por el resto de su vida. Tuvo un sólido éxito de R&B con "Memphis Soul Stew" y "Ode to Billie Joe" (1967). A partir de 1967, Curtis comenzó a tomar un papel de estudio más activo en Atlantic, liderando y contratando sesiones para otros artistas, produciendo con Jerry Wexler, y más tarde por su cuenta. También se convirtió en el líder de la unidad de apoyo de Aretha Franklin, los Kingpins. Él compiló varios álbumes de singles durante este período. Todos los aspectos de su carrera estaban en pleno apogeo en el momento de su asesinato en 1971.



Wednesday, September 25, 2024

Al Smith • Midnight Special



Review by Alex Henderson
For many decades, African-American churches have worried about losing their best singers to secular music. And inevitably, many of them will, in fact, explore secular music instead of devoting 100 percent of their time to gospel. Al Smith is a perfect example. The obscure singer's roots were gospel, but he favored a jazz-influenced approach to blues and soul when he recorded two albums for Prestige/Bluesville: Hear My Blues in 1959 and Midnight Special in 1960. Recorded at Rudy Van Gelder's famous New Jersey studio, Midnight Special finds Smith backed by a rock-solid quintet that consists of King Curtis on tenor sax, Robert Banks on organ, Jimmy Lee Robinson on electric guitar, Leonard Gaskin on acoustic bass, and Bobby Donaldson on drums. While the lyrics are totally secular, Smith's gospel background never goes away. You can tell that the passionate, highly expressive singer has a church background whether he is embracing straight-up blues on "Goin' to Alabama" and Eddie Boyd's "Five Long Years" or getting into soul on "I Can't Make It By Myself," "You're a Sweetheart," and "The Bells." Smith has a big, full, rich voice, and he uses it to maximum advantage throughout this excellent album (which Fantasy reissued on CD in 1996 for its Original Blues Classics series). With the right exposure, Smith might have become a major name in 1960s blues and R&B -- he certainly had the chops and the talent. But, unfortunately, he never enjoyed the commercial success that he was most deserving of. Nonetheless, Midnight Special is an album to savor if you're the type of listener who holds classic soul and the blues in equally high regard.
https://www.allmusic.com/album/midnight-special-mw0000184531

///////

Reseña de Alex Henderson
Durante muchas décadas, las iglesias afroamericanas se han preocupado por perder a sus mejores cantantes por la música secular. E inevitablemente, muchos de ellos, de hecho, explorarán la música secular en lugar de dedicar el 100 por ciento de su tiempo al evangelio. Al Smith es un ejemplo perfecto. Las raíces del oscuro cantante eran el gospel, pero se inclinó por un enfoque del blues y el soul influenciado por el jazz cuando grabó dos álbumes para Prestige/Bluesville: Hear My Blues en 1959 y Midnight Special en 1960. Grabado en el famoso estudio de Rudy Van Gelder en Nueva Jersey, Midnight Special encuentra a Smith respaldado por un sólido quinteto de rock que consiste en King Curtis al saxo tenor, Robert Banks al órgano, Jimmy Lee Robinson a la guitarra eléctrica, Leonard Gaskin al bajo acústico y Bobby Donaldson a la batería. Aunque las letras son totalmente seculares, el trasfondo evangélico de Smith nunca desaparece. Se nota que el apasionado y expresivo cantante tiene un trasfondo eclesiástico, ya sea que esté abrazando el blues directo en "Goin' to Alabama" y "Five Long Years" de Eddie Boyd, o entrando en el alma en "I Can't Make It By Myself", "You're a Sweetheart" y "The Bells". Smith tiene una voz grande, completa y rica, y la utiliza al máximo a lo largo de este excelente álbum (que Fantasy reeditó en CD en 1996 para su serie Original Blues Classics). Con la exposición adecuada, Smith podría haberse convertido en un nombre importante en el blues y el R&B de los años sesenta. Pero, desafortunadamente, nunca tuvo el éxito comercial que más merecía. No obstante, Midnight Special es un álbum para saborear si eres el tipo de oyente que tiene el soul clásico y el blues en la misma alta estima.
https://www.allmusic.com/album/midnight-special-mw0000184531


Discogs ...


Monday, September 16, 2024

Ray Bryant • MCMLXX



Review by Scott Yanow
Despite some commercial tendencies, this 1970 LP (not yet reissued on CD) is better than it looks. Pianist Ray Bryant uplifts such pop material as "Let It Be," "Bridge Over Troubled Waters," "Hey Jude," and "Spinning Wheel." Four selections find Bryant's trio (with electric bassist Chuck Rainey and drummer Jimmy Johnson) augmented by either horns (on "Let It Be") or by strings effectively arranged by Eumir Deodata. The colorful results are not essential but are less dated than one might think.

///////

Reseña de Scott Yanow
A pesar de algunas tendencias comerciales, este LP de 1970 (aún no reeditado en CD) es mejor de lo que parece. El pianista Ray Bryant eleva material pop como "Let It Be", "Bridge Over Troubled Waters", "Hey Jude" y "Spinning Wheel". Cuatro selecciones del trío de Bryant (con el bajista eléctrico Chuck Rainey y el baterista Jimmy Johnson) se complementan con trompetas (en "Let It Be") o con cuerdas efectivamente arregladas por Eumir Deodata. Los resultados coloridos no son esenciales, pero son menos antiguos de lo que uno podría pensar.



Saturday, September 7, 2024

Ultra-Lounge Vol. 4 • Bachelor Pad Royale



From Amazon:
This collection is almost too cool for the average.
A collection so perfectly paced it leaks retro-cool.
From travelin' music of "Route 66 theme" to the cold rainy Sunday morning sounds of "Black Coffee" this is a must have for the Atomic Lounge cat.

///////

De Amazon:
Esta colección es casi demasiado fría para el promedio.
Una colección tan perfecta que se filtra a lo retro-cool.
Desde la música de viaje del "tema de la Ruta 66" hasta los sonidos fríos y lluviosos de la mañana del domingo del "Café Negro", esto es algo imprescindible para el gato del Atomic Lounge.
 
 

Monday, September 2, 2024

Aretha Franklin • Lady Soul

 


Review by John Bush
Appearing after a blockbuster debut and a sophomore set that was rather disappointing (in comparison), 1968's Lady Soul proved Aretha Franklin, the pop sensation, was no fluke. Her performances were more impassioned than on her debut, and the material just as strong, an inspired blend of covers and originals from the best songwriters in soul and pop music. The opener, "Chain of Fools," became the biggest hit, driven by a chorus of cascading echoes by Franklin and her bedrock backing vocalists, the Sweet Impressions, plus the unforgettable, earthy guitar work of guest Joe South. The album's showpiece, though, was "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman," a song written expressly for her by Brill Building pop stalwarts Gerry Goffin and Carole King, based on a title coined by producer Jerry Wexler. One of the landmark performances in pop music, the song floats serenely through the verses until, swept up by Ralph Burns' stirring string arrangement again and again, Franklin opens up on the choruses with one of the most transcendent vocals of her career. And just as she'd previously transformed a soul classic (Otis Redding's "Respect") into a signature piece of her own, Franklin courageously reimagined songs by heavyweights James Brown, Ray Charles, and the Impressions. Brown's "Money Won't Change You" is smooth and kinetic, her testifying constantly reinforced by interjections from the Sweet Inspirations. Curtis Mayfield's "People Get Ready," a 1965 civil-rights anthem and a hit for the Impressions, is taken at a slower pace than the original; after a quiet verse, Franklin lets loose amidst a magisterial brass arrangement by Arif Mardin. Powered by three hit singles (each nested in the upper reaches of the pop Top Ten), Lady Soul became Aretha Franklin's second gold LP and remained on the charts for over a year.
https://www.allmusic.com/album/lady-soul-mw0000194521

///////

Reseña de John Bush
Después de un exitoso debut y un segundo álbum bastante decepcionante (en comparación), Lady Soul de 1968 demostró que Aretha Franklin, la sensación del pop, no era una casualidad. Sus actuaciones fueron más apasionadas que en su debut, y el material igual de sólido, una inspirada mezcla de versiones y originales de los mejores compositores de soul y pop. El tema inaugural, «Chain of Fools», se convirtió en el mayor éxito, impulsado por un coro de ecos en cascada de Franklin y sus coristas de base, las Sweet Impressions, además del inolvidable y terrenal trabajo de guitarra del invitado Joe South. Sin embargo, la obra maestra del álbum fue «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman», una canción escrita expresamente para ella por Gerry Goffin y Carole King, incondicionales del pop en el Brill Building, a partir de un título acuñado por el productor Jerry Wexler. La canción, una de las interpretaciones históricas de la música pop, flota serenamente en las estrofas hasta que, arrastrada una y otra vez por el conmovedor arreglo de cuerda de Ralph Burns, Franklin se abre en los estribillos con una de las voces más trascendentes de su carrera. Y al igual que antes había transformado un clásico del soul (Respect, de Otis Redding) en una pieza propia, Franklin reimaginó con valentía canciones de pesos pesados como James Brown, Ray Charles y los Impressions. Money Won't Change You» de Brown es suave y cinética, y su testimonio se ve constantemente reforzado por las interjecciones de los Sweet Inspirations. People Get Ready» de Curtis Mayfield, un himno de los derechos civiles de 1965 y un éxito de los Impressions, se interpreta a un ritmo más lento que el original; tras una estrofa tranquila, Franklin se suelta en medio de un magistral arreglo de metales de Arif Mardin. Impulsado por tres singles de éxito (cada uno de ellos en la parte alta del Top Ten del pop), Lady Soul se convirtió en el segundo LP de oro de Aretha Franklin y permaneció en las listas durante más de un año.
https://www.allmusic.com/album/lady-soul-mw0000194521


https://www.arethafranklin.net/



Thursday, August 22, 2024

Saturday, August 17, 2024

King Curtis • Soul Twist




Biography
Curtis 'King Curtis' Ousley was already a well-respected Jazz tenor saxophonist in 1952 when he moved to New York, to concentrate on doing session work for the growing Pop and R&B markets. Over the next decade, saxophone became the pre-eminent lead instrument within Rhythm & Blues/Rock n' Roll, and King Curtis became its leading exponent, spicing up massive numbers of hits with ear catching solos, sealing his reputation as one of the leading instrumentalists of that era. Perhaps he'll be most remembered as blowing that solo on The Coasters 1958 smash “Yakety Yak.”

King Curtis was originally part of the late 40's honking Texas tenor sax brigade, counting Arnett Cobb, Earl Bostic, and Illinois Jacquet as influences. He played in bands of Lionel Hampton and Horace Silver. Upon moving to New York from Fort Worth TX (his 1934 birthplace), he was already well grounded in Jazz, R&B, and Pop. Curtis could play any style on a moment's notice. Curtis had also pursued a highly successful solo career, primarily in contemporary R&B. But he also stretched out with the best Jazzmen: about half of his Prestige output circa 1960-62 he's surrounded by top line players like Jack McDuff, Billy Butler, Billy Gale, Ray Lucas, and Willie Rodriguez. On his classic “Soul Meeting,” the personnel includes: King Curtis (tenor saxophone); Nat Adderly (cornet); Wynton Kelly (piano); Paul Chambers, Sam Jones (bass); Oliver Jackson, Belton Evans (drums)

Recording with Capitol, Epic, and Atlantic, he garnered instrumental hits like 1962's “Soul Twist,” and 1967's “Memphis Soul Stew,” . That same year he did a successful cover of “Ode To Billie Joe.”

He made a big impression in the late 60's, hooking up with artists like Eric Clapton who performed on King's “Teasin'” album in 1970. The saxophonist had meanwhile put together a superb studio group: The Kingpins, with Richard Tee, Cornell Dupree, Jerry Jemmott and Bernard Purdie, all of whom contributed to several of Aretha Franklin's finest records. King Curtis topped the R&B charts in 1971, handling the sax on Aretha Franklin's version of “Bridge Over Troubled Waters,” and played on several tracks on John Lennon's 'Imagine' album that same year.

When King Curtis departed this world in 1971 -the victim of a brutal stabbing outside his apartment- he wasn't yet 40, but was at the apex of his career. In 2000, King Curtis was inducted into the Rock&Roll Hall of Fame.

///////

Biografía
Curtis 'King Curtis' Ousley ya era un respetado saxofonista tenor de Jazz en 1952 cuando se mudó a Nueva York, para concentrarse en hacer trabajo de sesión para los crecientes mercados de Pop y R&B. Durante la siguiente década, el saxofón se convirtió en el principal instrumento del Rhythm & Blues/Rock n' Roll, y King Curtis se convirtió en su principal exponente, condimentando un gran número de éxitos con solos que atrapan las orejas, sellando su reputación como uno de los principales instrumentistas de esa época. Tal vez sea más recordado por soplar ese solo en Los Posavasos de 1958 y aplastar "Yakety Yak".

King Curtis fue originalmente parte de la brigada de saxos tenor de Texas a finales de los 40, contando a Arnett Cobb, Earl Bostic e Illinois Jacquet como influencias. Tocó en bandas de Lionel Hampton y Horace Silver. Al mudarse a Nueva York desde Fort Worth TX (su lugar de nacimiento en 1934), ya estaba bien arraigado en el Jazz, el R&B y el Pop. Curtis podía tocar cualquier estilo en un momento. Curtis también había desarrollado una exitosa carrera en solitario, principalmente en el R&B contemporáneo. Pero también se extendió con los mejores Jazzmen: alrededor de la mitad de su producción de Prestige alrededor de 1960-62 está rodeado de jugadores de primera línea como Jack McDuff, Billy Butler, Billy Gale, Ray Lucas, y Willie Rodríguez. En su clásico "Soul Meeting", el personal incluye: King Curtis (saxo tenor); Nat Adderly (corneta); Wynton Kelly (piano); Paul Chambers, Sam Jones (bajo); Oliver Jackson, Belton Evans (batería)

Grabando con Capitol, Epic y Atlantic, obtuvo éxitos instrumentales como "Soul Twist" de 1962 y "Memphis Soul Stew" de 1967. Ese mismo año hizo una exitosa portada de "Oda a Billie Joe".

Causó una gran impresión a finales de los 60's, uniéndose a artistas como Eric Clapton, quien actuó en el álbum "Teasin'" de King en 1970. Mientras tanto, el saxofonista había formado un magnífico grupo de estudio: The Kingpins, con Richard Tee, Cornell Dupree, Jerry Jemmott y Bernard Purdie, todos los cuales contribuyeron a varios de los mejores discos de Aretha Franklin. King Curtis encabezó las listas de éxitos de R&B en 1971, manejando el saxo en la versión de "Bridge Over Troubled Waters" de Aretha Franklin, y tocó en varios temas del álbum'Imagine' de John Lennon ese mismo año.

Cuando el rey Curtis partió de este mundo en 1971 -víctima de una brutal puñalada fuera de su apartamento- aún no tenía 40 años, pero estaba en la cúspide de su carrera. En el año 2000, King Curtis fue admitido en el Rock&Roll Hall of Fame. 
 

Monday, June 10, 2024

King Curtis & The Kingpins • King Size Soul



Biography
Curtis 'King Curtis' Ousley was already a well-respected Jazz tenor saxophonist in 1952 when he moved to New York, to concentrate on doing session work for the growing Pop and R&B markets. Over the next decade, saxophone became the pre-eminent lead instrument within Rhythm & Blues/Rock n' Roll, and King Curtis became its leading exponent, spicing up massive numbers of hits with ear catching solos, sealing his reputation as one of the leading instrumentalists of that era. Perhaps he'll be most remembered as blowing that solo on The Coasters 1958 smash “Yakety Yak.”

King Curtis was originally part of the late 40's honking Texas tenor sax brigade, counting Arnett Cobb, Earl Bostic, and Illinois Jacquet as influences. He played in bands of Lionel Hampton and Horace Silver. Upon moving to New York from Fort Worth TX (his 1934 birthplace), he was already well grounded in Jazz, R&B, and Pop. Curtis could play any style on a moment's notice. Curtis had also pursued a highly successful solo career, primarily in contemporary R&B. But he also stretched out with the best Jazzmen: about half of his Prestige output circa 1960-62 he's surrounded by top line players like Jack McDuff, Billy Butler, Billy Gale, Ray Lucas, and Willie Rodriguez. On his classic “Soul Meeting,” the personnel includes: King Curtis (tenor saxophone); Nat Adderly (cornet); Wynton Kelly (piano); Paul Chambers, Sam Jones (bass); Oliver Jackson, Belton Evans (drums)

Recording with Capitol, Epic, and Atlantic, he garnered instrumental hits like 1962's “Soul Twist,” and 1967's “Memphis Soul Stew,” . That same year he did a successful cover of “Ode To Billie Joe.”

He made a big impression in the late 60's, hooking up with artists like Eric Clapton who performed on King's “Teasin'” album in 1970. The saxophonist had meanwhile put together a superb studio group: The Kingpins, with Richard Tee, Cornell Dupree, Jerry Jemmott and Bernard Purdie, all of whom contributed to several of Aretha Franklin's finest records. King Curtis topped the R&B charts in 1971, handling the sax on Aretha Franklin's version of “Bridge Over Troubled Waters,” and played on several tracks on John Lennon's 'Imagine' album that same year.

When King Curtis departed this world in 1971 -the victim of a brutal stabbing outside his apartment- he wasn't yet 40, but was at the apex of his career. In 2000, King Curtis was inducted into the Rock&Roll Hall of Fame.

///////

Biografía
Curtis 'King Curtis' Ousley ya era un respetado saxofonista tenor de Jazz en 1952 cuando se mudó a Nueva York, para concentrarse en hacer trabajo de sesión para los crecientes mercados de Pop y R&B. Durante la siguiente década, el saxofón se convirtió en el principal instrumento del Rhythm & Blues/Rock n' Roll, y King Curtis se convirtió en su principal exponente, condimentando un gran número de éxitos con solos que atrapan las orejas, sellando su reputación como uno de los principales instrumentistas de esa época. Tal vez sea más recordado por soplar ese solo en Los Posavasos de 1958 y aplastar "Yakety Yak".

King Curtis fue originalmente parte de la brigada de saxos tenor de Texas a finales de los 40, contando a Arnett Cobb, Earl Bostic e Illinois Jacquet como influencias. Tocó en bandas de Lionel Hampton y Horace Silver. Al mudarse a Nueva York desde Fort Worth TX (su lugar de nacimiento en 1934), ya estaba bien arraigado en el Jazz, el R&B y el Pop. Curtis podía tocar cualquier estilo en un momento. Curtis también había desarrollado una exitosa carrera en solitario, principalmente en el R&B contemporáneo. Pero también se extendió con los mejores Jazzmen: alrededor de la mitad de su producción de Prestige alrededor de 1960-62 está rodeado de jugadores de primera línea como Jack McDuff, Billy Butler, Billy Gale, Ray Lucas, y Willie Rodríguez. En su clásico "Soul Meeting", el personal incluye: King Curtis (saxo tenor); Nat Adderly (corneta); Wynton Kelly (piano); Paul Chambers, Sam Jones (bajo); Oliver Jackson, Belton Evans (batería)

Grabando con Capitol, Epic y Atlantic, obtuvo éxitos instrumentales como "Soul Twist" de 1962 y "Memphis Soul Stew" de 1967. Ese mismo año hizo una exitosa portada de "Oda a Billie Joe".

Causó una gran impresión a finales de los 60's, uniéndose a artistas como Eric Clapton, quien actuó en el álbum "Teasin'" de King en 1970. Mientras tanto, el saxofonista había formado un magnífico grupo de estudio: The Kingpins, con Richard Tee, Cornell Dupree, Jerry Jemmott y Bernard Purdie, todos los cuales contribuyeron a varios de los mejores discos de Aretha Franklin. King Curtis encabezó las listas de éxitos de R&B en 1971, manejando el saxo en la versión de "Bridge Over Troubled Waters" de Aretha Franklin, y tocó en varios temas del álbum'Imagine' de John Lennon ese mismo año.

Cuando el rey Curtis partió de este mundo en 1971 -víctima de una brutal puñalada fuera de su apartamento- aún no tenía 40 años, pero estaba en la cúspide de su carrera. En el año 2000, King Curtis fue admitido en el Rock&Roll Hall of Fame.


Tuesday, May 21, 2024

VA • The Funky 60's

 




Freddie King, Ella Fitzgerald, Eddie Harris, The Mar-Keys, King Curtis, Herbie Hancock, Nat Adderley, Freddie Hubbard, funky, Commodores, Solomon Burke, funk, Booker T. & The MG's ...





Monday, May 6, 2024

Herbie Mann • The beat goes on



Biography
The world according to flutist and composer Herbie Mann was a utopian musical paradise where jazz is made up of of Afro-Cuban, Middle-Eastern, R&B, and nearly every other kind of music. In the 1960s, he discovered Brazil's bossa-nova; in the 1970s, he even found disco rhythms in jazz.
Unlike most of his contemporaries in jazz, when Mann began playing flute in 1940s he had no forefathers to learn from, no pioneers of jazz flute to idolize. He was forced to look elsewhere—both inside and outside of jazz—to develop his approach to jazz and the flute. Among numerous musical influences, Mann was particularly drawn to rhythms and melodies from South America and the Caribbean.
Herbie Mann was born Herbert Jay Solomon in Brooklyn, New York, on April 16, 1930. Early in his childhood, Mann was so enthralled with rhythm that he wanted to be a drummer. Instead, a cousin of his mother convinced him to play the clarinet.
In 1948, Mann began serving four years in the army and while stationed in Trieste, Italy, he began playing saxophone in the military band. After his discharge from the service, he saw a jazz scene overflowing with sax players and he fell back on his second instrument, the flute. When the Dutch accordionist, Mat Matthews, told him he was looking for a jazz flute player for the first album by the then unknown Carmen McRae, Herbie immediately jumped at the opportunity and spent days “woodshedding” before going into the studio. With this opportunity he was able to distinguish himself from other players as a jazz flutist, of which there were few.
In 1954, Mann released his first album for Bethlehem Records, “Herbie Mann Plays.” Although at that time he was jamming with bebop innovators like bassist Milt Hinton, drummers Art Blakey and Kenny Clarke, and pianist Tommy Flanagan, Mann was never truly comfortable playing straight-ahead bebop. As he began to bring non-jazz elements into his sound, Mann's flute playing began to sound tougher and more aggressive.
Three years later, Mann made the first of three albums for Verve Records, titled “The Magic Flute of Herbie Mann.” The album featured, “The Evolution of Mann” which became an instant hit on the radio thanks to New York disc jockey, “Symphony Sid” Torin. Mann then formed an Afro-Cuban band with percussionists like Rudy Collins, Ray Mantilla, and Carlos “Patato” Valdez, all from Cuba's legendary Machito Orchestra. Because Mann was able to pay the percussionists more money than what they were making with the other Latin orchestras, a rift was created between Mann and many of the other Latin bandleaders. Eventually, Mann's interest in Afro-Cuban jazz led him to the music's source—Africa. In 1959, the U.S. State Department funded a trip for Mann to visit Africa, after they heard his version of “African Suite.”
After his trip to Africa, Mann moved to Atlantic Records, releasing “Common Ground (1960),” which embraced a wider sense of the African musical diaspora. Mann's band included musicians from Puerto Rico, Nigeria, and beyond. This added rhythmic element boosted Herbie's popularity and the list of Latin percussionists who played with him in the late 50's and 60's reads like a Who's Who of the genre: Candido, Ray Barretto, Olatunji, Potato Valdes, Willie Bobo and others. Audiences around the world loved this sound.
Mann recorded a live album at New York City's Village Gate jazz club in 1961, the set featured “Comin' Home Baby” which became Mann's first major crossover hit. The immense popularity of At the Village Gate made Mann a true superstar.
Not content to rest on his laurels, Mann forged ahead into new territory. Inspired by the classic Brazilian film Black Orpheus, Mann convinced his manager Monte Kay to book him a tour to Brazil, although he was hardly known there. Mann returned to the U.S. transformed by the music he had heard in Brazil, intent on making a Brazilian jazz album. Although guitarist Charlie Byrd and saxophonist Stan Getz had already made a smash hit in 1962 with their Brazilian jazz album, “Jazz Samba,” Mann was unimpressed. His response, also released in 1962, was “Do The Bossa Nova,” featuring more of the real deal: Brazilian musicians like Sergio Mendes, guitarist Baden Powell, and pianist and arranger Antonio Carlos Jobim.
After the bossa-nova craze ran its course, Mann ventured off into Middle Eastern music, which resulted in the 1966 album, “Impressions of the Middle East.” Two years later, Mann delved deeper into yet another genre: rhythm & blues. While in London, he heard Willie Mitchell's Hi Records hit, “Mercy” and as he had done with his exploration of Afro-Cuban music, Mann went straight to the source: Memphis, Tennesee.
After absorbing Memphis' Stax and Hi records sounds, Mann came out with the soul-jazz album “Memphis Underground;” it became his best-selling disc ever. The radio-friendly music and the explosive R&B solo work from guitarist Sonny Sharrock on the disc again infuriated jazz critics.
After the breakthrough success with “Memphis Underground,” Mann continued to explore R&B and its distant cousin, disco. In 1969, Atlantic allowed Mann to start his own label, Embryo. Mann released the sexually-charged album Push Push, in 1971, generating a significant amount of controversy over the suggestive album cover—a nude Mann posing seductively with flute in hand.
Throughout the 1970s, Mann created more distance between himself and the jazz establishment by recording reggae, disco, British rock, and Japanese music albums. By the time he recorded “Discotheque,” he hardly had a jazz core audience. Throughout the 1980s, Mann remained in obscurity when it came to jazz. However, towards the end of this ten-year period, he formed a group, Jasil Brazz, and once again reestablished his musical footing in the fertile sounds of his beloved Brazil. He produced two records, “Jasil Brazz,” and “Opalescence,” featuring Brazilian guitarists Romero Lubambo and Ricardo Silveira. Throughout the label “shifts”, he retained his rights to these recordings and in l992 formed his own label, Kokopelli Music. He launched the label with the release of “Deep Pocket,” an all star, soul/jazz recording featuring Les McCann, Cornell Dupree, David Newman and Chuck Rainey.
Two years later, Herbie went into a partnership and Kokopelli Music was expanded to Kokopelli Records. This year and a half venture produced nearly a dozen recordings including Herbie's “Peace Pieces,” a tribute to the music of Bill Evans, featuring guitarist Bruce Dunlap, Eddie Gomez and Randy Brecker.
Herbie released two albums on the Lightyear label from his l995 weeklong celebration of his 65th birthday. The recordings, “Celebration,” and “America Brasil,” feature many of his longtime friends and musical partners from his past, including David “Fathead” Newman, Dave Valentin, Ron Carter, Billy Taylor, Tito Puente, Randy Brecker, Claudio Roditi and others.
By 1997, he was diagnosed with inoperable prostate cancer, and the disease finally took his life on July 1, 2003.
Herbie Mann's career does not lend itself to easy characterization. At the same time, though, his recorded work speaks volumes about his ability to merge widely-varying forms into a coherent and appealing style that was accessible to the average listener. Mann could also be described as one of the first “world” musicians; his sensitivity for non-Western musical forms, evidenced by his ability to integrate them into work that could be easily appreciated by a largely Western audience while still retaining the essential characteristics of its origin, has few parallels among the other musicians of his generation.
Source: James Nadal

///////

Biografía
El mundo, según el flautista y compositor Herbie Mann, era un paraíso musical utópico donde el jazz se compone de música afrocubana, de Oriente Medio, de R&B y de casi cualquier otro tipo de música. En la década de 1960, descubrió la bossa-nova de Brasil; en la década de 1970, incluso encontró ritmos de discoteca en el jazz.
A diferencia de la mayoría de sus contemporáneos del jazz, cuando Mann comenzó a tocar la flauta en la década de 1940 no tenía antepasados de los que aprender, ni pioneros de la flauta de jazz a los que idolatrar. Se vio obligado a buscar en otros lugares, tanto dentro como fuera del jazz, para desarrollar su enfoque del jazz y la flauta. Entre las numerosas influencias musicales, Mann se sintió particularmente atraído por los ritmos y melodías de América del Sur y el Caribe.
Herbie Mann nació Herbert Jay Solomon en Brooklyn, Nueva York, el 16 de abril de 1930. A principios de su infancia, Mann estaba tan cautivado por el ritmo que quería ser un baterista. En cambio, un primo de su madre lo convenció de que tocara el clarinete.
En 1948, Mann comenzó a servir cuatro años en el ejército y mientras estaba destinado en Trieste, Italia, comenzó a tocar el saxofón en la banda militar. Después de su baja del servicio, vio una escena de jazz rebosante de saxofonistas y se echó atrás con su segundo instrumento, la flauta. Cuando el acordeonista holandés, Mat Matthews, le dijo que buscaba un flautista de jazz para el primer álbum de la entonces desconocida Carmen McRae, Herbie aprovechó inmediatamente la oportunidad y pasó días "woodshedding" antes de entrar en el estudio. Con esta oportunidad pudo distinguirse de otros músicos como flautista de jazz, que eran pocos.
En 1954, Mann lanzó su primer álbum para Bethlehem Records, "Herbie Mann Plays". Aunque en ese momento estaba tocando con innovadores del bebop como el bajista Milt Hinton, los bateristas Art Blakey y Kenny Clarke, y el pianista Tommy Flanagan, Mann nunca se sintió realmente cómodo tocando bebop de frente. A medida que empezó a introducir elementos de no jazz en su sonido, la flauta de Mann empezó a sonar más dura y agresiva.
Tres años después, Mann hizo el primero de tres álbumes para Verve Records, titulado "La flauta mágica de Herbie Mann". El álbum presentó "The Evolution of Mann", que se convirtió en un éxito instantáneo en la radio gracias al disc jockey neoyorquino "Symphony Sid" Torin. Mann formó entonces una banda afrocubana con percusionistas como Rudy Collins, Ray Mantilla y Carlos "Patato" Valdez, todos de la legendaria Orquesta Machito de Cuba. Debido a que Mann pudo pagar a los percusionistas más dinero del que ganaban con las otras orquestas latinas, se creó una brecha entre Mann y muchos de los otros directores de orquesta latinos. Con el tiempo, el interés de Mann en el jazz afrocubano le llevó a la fuente de la música: África. En 1959, el Departamento de Estado de los Estados Unidos financió un viaje para que Mann visitara África, después de haber escuchado su versión de "African Suite".
Después de su viaje a África, Mann se trasladó a Atlantic Records y publicó "Common Ground (1960)", que abarcaba un sentido más amplio de la diáspora musical africana. La banda de Mann incluía músicos de Puerto Rico, Nigeria y otros países. Este elemento rítmico añadido aumentó la popularidad de Herbie y la lista de percusionistas latinos que tocaron con él a finales de los años 50 y 60 se lee como un Who's Who del género: Candido, Ray Barretto, Olatunji, Potato Valdes, Willie Bobo y otros. El público de todo el mundo amaba este sonido.
Mann grabó un álbum en vivo en el club de jazz Village Gate de la ciudad de Nueva York en 1961, el conjunto incluía "Comin' Home Baby" que se convirtió en el primer gran éxito de Mann. La inmensa popularidad de "At the Village Gate" hizo de Mann una verdadera superestrella.
No contento con dormirse en sus laureles, Mann se forjó en un nuevo territorio. Inspirado por el clásico brasileño Black Orpheus, Mann convenció a su manager Monte Kay para que le reservara un viaje a Brasil, aunque apenas era conocido allí. Mann regresó a los EE.UU. transformado por la música que había escuchado en Brasil, con la intención de hacer un álbum de jazz brasileño. Aunque el guitarrista Charlie Byrd y el saxofonista Stan Getz ya habían conseguido un gran éxito en 1962 con su álbum de jazz brasileño, "Jazz Samba", Mann no quedó impresionado. Su respuesta, también publicada en 1962, fue "Do The Bossa Nova", con más de lo real: músicos brasileños como Sergio Mendes, el guitarrista Baden Powell, y el pianista y arreglista Antonio Carlos Jobim.
Después de que la locura de la bossa-nova siguiera su curso, Mann se aventuró en la música de Oriente Medio, lo que dio lugar al álbum de 1966, "Impressions of the Middle East". Dos años más tarde, Mann profundizó en otro género: el rhythm & blues. Mientras estaba en Londres, escuchó el éxito de Willie Mitchell en Hi Records, "Mercy" y como había hecho con su exploración de la música afrocubana, Mann fue directamente a la fuente: Memphis, Tennesee.
Después de absorber los sonidos de Stax y Hi Records de Memphis, Mann sacó el álbum de soul-jazz "Memphis Underground"; se convirtió en el disco más vendido de su vida. La música apta para la radio y el explosivo trabajo en solitario de R&B del guitarrista Sonny Sharrock en el disco enfurecieron de nuevo a los críticos de jazz.
Tras el gran éxito de "Memphis Underground", Mann siguió explorando el R&B y su primo lejano, el disco. En 1969, Atlantic permitió a Mann crear su propio sello, Embryo. Mann lanzó el álbum sexualmente cargado Push Push, en 1971, generando una importante controversia sobre la sugerente portada del álbum: una Mann desnuda posando seductoramente con la flauta en la mano.
A lo largo de la década de 1970, Mann creó más distancia entre él y el establecimiento del jazz al grabar álbumes de reggae, disco, rock británico y música japonesa. Cuando grabó "Discoteca", apenas tenía un público de jazz. A lo largo de los años 80, Mann permaneció en el olvido en lo que se refiere al jazz. Sin embargo, hacia el final de este período de diez años, formó un grupo, Jasil Brazz, y una vez más restableció su base musical en los fértiles sonidos de su amado Brasil. Produjo dos discos, "Jasil Brazz" y "Opalescence", con los guitarristas brasileños Romero Lubambo y Ricardo Silveira. Durante los "cambios" del sello, conservó los derechos de estas grabaciones y en 1992 formó su propio sello, Kokopelli Music. Lanzó el sello con el lanzamiento de "Deep Pocket", una grabación de soul/jazz con Les McCann, Cornell Dupree, David Newman y Chuck Rainey.
Dos años más tarde, Herbie se asoció con Kokopelli Music y se expandió a Kokopelli Records. Este año y medio la empresa produjo casi una docena de grabaciones, incluyendo "Peace Pieces" de Herbie, un tributo a la música de Bill Evans, con el guitarrista Bruce Dunlap, Eddie Gómez y Randy Brecker.
Herbie lanzó dos álbumes con el sello Lightyear en la semana de celebración de su 65 cumpleaños en 1995. Las grabaciones, "Celebration" y "America Brasil", presentan a muchos de sus viejos amigos y compañeros musicales de su pasado, incluyendo a David "Fathead" Newman, Dave Valentin, Ron Carter, Billy Taylor, Tito Puente, Randy Brecker, Claudio Roditi y otros.
En 1997 se le diagnosticó un cáncer de próstata inoperable, y la enfermedad finalmente le quitó la vida el 1 de julio de 2003.
La carrera de Herbie Mann no se presta a una fácil caracterización. Sin embargo, al mismo tiempo, su trabajo grabado dice mucho sobre su capacidad de fusionar formas muy variadas en un estilo coherente y atractivo que era accesible para el oyente medio. Mann también podría describirse como uno de los primeros músicos "mundiales"; su sensibilidad por las formas musicales no occidentales, que se pone de manifiesto en su capacidad para integrarlas en una obra que podía ser fácilmente apreciada por un público mayoritariamente occidental, conservando al mismo tiempo las características esenciales de su origen, tiene pocos paralelismos con los demás músicos de su generación.
Fuente: James Nadal




Monday, April 29, 2024

VA • The Very Best Jazz Instrumentals




Editorial Reviews
There are as many flavours of jazz as there are pebbles on a beach, but the majority combine rhythmic invention with instrumental virtuosity to create a sound that can transport the listener to a different plane. Whether your ear is caught by the saxophone of Earl Bostic or Eddie Harris, the flute of Herbie Mann, Ray Charles' effervescent keyboards (he played sax too) or the music of Cuban-born 'King of the Mambo' Perez Prado, whose 1958 US chart-topper 'Patricia' is familiar from countless movies and television ads, one thing is certain - the jazz instrumental still reigns supreme. 

///////

Traducción Automática:
Hay tantos sabores de jazz como guijarros en una playa, pero la mayoría combina la invención rítmica con el virtuosismo instrumental para crear un sonido que puede transportar al oyente a un plano diferente. Si su oído es atrapado por el saxofón de Earl Bostic o Eddie Harris, la flauta de Herbie Mann, los teclados efervescentes de Ray Charles (también tocaba el saxofón) o la música del "Rey del Mambo" nacido en Cuba, Pérez Prado, cuyo 'Patricia', líder de la lista de éxitos de EE. UU., Es conocida por innumerables películas y anuncios de televisión, una cosa es cierta: el instrumental de jazz aún reina.










 





Saturday, March 9, 2024

VA • Rock Instrumental Classics - Vol.3 - The 70's

 

 

Rock Instrumental Classics, Vols. 1-5 Review by Heather Phares
Rock Instrumental Classics, Vols. 1-5 collects all the volumes of Rhino's Rock Instrumental Classics series into a five-disc box set. Each volume individually and as a set lives up to the title; Santo & Johnny's "Sleepwalk," Bill Justis' "Raunchy," the Champs' "Tequila," and Link Wray's "Rumble" are just a few of the standout tracks from the first disc, which chronicles the rise of instrumental rock in the '50s. The Ventures' "Walk, Don't Run," the Tornados' "Telstar," the T-Bones' "No Matter What Shape (Your Stomach's In)," and Mason Williams' "Classical Gas" are among the '60s instrumental hits from the second volume, while Hot Butter's "Popcorn," Billy Preston's "Outa-Space," Van McCoy's "The Hustle," and the Edgar Winter Group's "Frankenstein" are some of the late-'60s and early-'70s classics featured on the third and fourth discs. The final disc is dedicated to surf, the king of instrumental rock genres, and features such twangy singles as the Belairs' "Mr. Moto," Dick Dale's "Miserlou," the Crossfires' "Fiberglass Jungle," and Jack Nitzsche's "The Lonely Surfer." Rock Instrumental Classics, Vols. 1-5 is a wonderfully comprehensive and entertaining retrospective of instrumental rock's golden years, and a must for any fan of the genre.
https://www.allmusic.com/album/rock-instrumental-classics-vols-1-5-mw0000175139

///////

Clásicos instrumentales del rock, Vols. 1-5 Reseña de Heather Phares
Rock Instrumental Classics, Vols. 1-5 recopila todos los volúmenes de la serie Rock Instrumental Classics de Rhino en una caja de cinco discos. Cada volumen por separado y como conjunto hace honor al título; "Sleepwalk" de Santo & Johnny, "Raunchy" de Bill Justis, "Tequila" de los Champs y "Rumble" de Link Wray son sólo algunos de los temas destacados del primer disco, que narra el auge del rock instrumental en los años 50. Walk, Don't Run" de los Ventures, "Telstar" de los Tornados, "No Matter What Shape (Your Stomach's In)" de los T-Bones y "Classical Gas" de Mason Williams son algunos de los éxitos instrumentales de los 60 del segundo volumen, mientras que "Popcorn" de Hot Butter, "Outa-Space" de Billy Preston, "The Hustle" de Van McCoy y "Frankenstein" del Edgar Winter Group son algunos de los clásicos de finales de los 60 y principios de los 70 incluidos en el tercer y cuarto disco. El último disco está dedicado al surf, el rey de los géneros instrumentales del rock, y presenta singles tan enérgicos como "Mr. Moto" de los Belair, "Miserlou" de Dick Dale, "Fiberglass Jungle" de los Crossfires y "The Lonely Surfer" de Jack Nitzsche. Rock Instrumental Classics, Vols. 1-5 es una retrospectiva maravillosamente completa y entretenida de los años dorados del rock instrumental, imprescindible para cualquier fan del género.
https://www.allmusic.com/album/rock-instrumental-classics-vols-1-5-mw0000175139


VA • Rock Instrumental Classics - Vol.4 - Soul

 

 

Rock Instrumental Classics, Vols. 1-5 Review by Heather Phares
Rock Instrumental Classics, Vols. 1-5 collects all the volumes of Rhino's Rock Instrumental Classics series into a five-disc box set. Each volume individually and as a set lives up to the title; Santo & Johnny's "Sleepwalk," Bill Justis' "Raunchy," the Champs' "Tequila," and Link Wray's "Rumble" are just a few of the standout tracks from the first disc, which chronicles the rise of instrumental rock in the '50s. The Ventures' "Walk, Don't Run," the Tornados' "Telstar," the T-Bones' "No Matter What Shape (Your Stomach's In)," and Mason Williams' "Classical Gas" are among the '60s instrumental hits from the second volume, while Hot Butter's "Popcorn," Billy Preston's "Outa-Space," Van McCoy's "The Hustle," and the Edgar Winter Group's "Frankenstein" are some of the late-'60s and early-'70s classics featured on the third and fourth discs. The final disc is dedicated to surf, the king of instrumental rock genres, and features such twangy singles as the Belairs' "Mr. Moto," Dick Dale's "Miserlou," the Crossfires' "Fiberglass Jungle," and Jack Nitzsche's "The Lonely Surfer." Rock Instrumental Classics, Vols. 1-5 is a wonderfully comprehensive and entertaining retrospective of instrumental rock's golden years, and a must for any fan of the genre.
https://www.allmusic.com/album/rock-instrumental-classics-vols-1-5-mw0000175139

///////

Clásicos instrumentales del rock, Vols. 1-5 Reseña de Heather Phares
Rock Instrumental Classics, Vols. 1-5 recopila todos los volúmenes de la serie Rock Instrumental Classics de Rhino en una caja de cinco discos. Cada volumen por separado y como conjunto hace honor al título; "Sleepwalk" de Santo & Johnny, "Raunchy" de Bill Justis, "Tequila" de los Champs y "Rumble" de Link Wray son sólo algunos de los temas destacados del primer disco, que narra el auge del rock instrumental en los años 50. Walk, Don't Run" de los Ventures, "Telstar" de los Tornados, "No Matter What Shape (Your Stomach's In)" de los T-Bones y "Classical Gas" de Mason Williams son algunos de los éxitos instrumentales de los 60 del segundo volumen, mientras que "Popcorn" de Hot Butter, "Outa-Space" de Billy Preston, "The Hustle" de Van McCoy y "Frankenstein" del Edgar Winter Group son algunos de los clásicos de finales de los 60 y principios de los 70 incluidos en el tercer y cuarto disco. El último disco está dedicado al surf, el rey de los géneros instrumentales del rock, y presenta singles tan enérgicos como "Mr. Moto" de los Belair, "Miserlou" de Dick Dale, "Fiberglass Jungle" de los Crossfires y "The Lonely Surfer" de Jack Nitzsche. Rock Instrumental Classics, Vols. 1-5 es una retrospectiva maravillosamente completa y entretenida de los años dorados del rock instrumental, imprescindible para cualquier fan del género.
https://www.allmusic.com/album/rock-instrumental-classics-vols-1-5-mw0000175139