egroj world: Tony Levin
Showing posts with label Tony Levin. Show all posts
Showing posts with label Tony Levin. Show all posts

Friday, April 18, 2025

Tony Levin-David Torn-Alan White • Levin Torn White

 



Pity poor Alan White. The British drummer had racked up plenty of street cred playing on projects by then-ex-The Beatles John Lennon and George Harrison, Joe Cocker and Free's Paul Kossoff, when progressive rockers Yes came knocking in 1973, looking to replace Bill Bruford, who'd departed, on the cusp of massive commercial success, to join up with the more improv-heavy King Crimson. Forty years later, White is still working in a group that struggles for relevancy in the 21st century—still relying predominantly on music from its glory days of 1970-1977, despite releasing new albums like the tepid Fly From Here (Frontiers, 2011)—and, while proving himself to be a fine drummer, the Bruford comparisons continue to this day.

Torn Levin White won't do much to stop ongoing comparisons between White and Bruford, given that bassist/Chapman Stick man Tony Levin (another Crimson alum) and guitarist David Torn have worked with Bruford in the past, on Torn's superb Cloud About Mercury (ECM, 1985) and, more recently, in the short-lived Bruford Levin Upper Extremities group that, with trumpeter Chris Botti, released two superb albums around the turn of the millennium. But if White's playing has come under fire in recent years—accused of being at least partially responsible for Yes' funereally down-tempo'd live performances—then Levin Torn White should go a long way towards vindicating him. He may still lack Bruford's instantaneously identifiable personality, but he's playing with more fire—more hunger—than he has in years; clearly a change of scenery is just what the doctor ordered.

Leaning further away from the free jazz proclivities of Prezens (ECM, 2007) and more towards the progressive rock end of the spectrum, Torn's ability to create dense sound sculptures has never sounded better. If there's a North American equivalent to the extra-guitar explorations of Norway's Eivind Aarset and the younger Stian Westerhus, it's Torn, his ability to soar into remarkable extremes of controlled feedback on "Ultra Mullett" matched by the stratospheric cloud cover hovering over "Convergence," where his strummed chords and snaking lines add a David Lynch vibe to this, one of fourteen cinematic explorations born of in-the-studio improvs shaped into discrete pieces in post-production, with the able assistance of co-producer Scott Schorr.

Levin has long since transcended the need to prove anything, but the ever-unshakable groove-meister is also at his recent best here, whether it's the fuzz bass-driven "The Hood Fell," which harkens back to "Cerulean Sea" on Bruford Levin Upper Extremities (DGM Live, 1998), or the tapped Chapman Stick-driven, metrically challenging "Monkey Mind," where White may not demonstrate the same mathematical, polyrhythmic complexities as Bruford, but rocks it with unbridled energy and the biggest sound he's ever had.

A powerful addition to the canon innovated by Torn, B.L.U.E. and the various ProjeKcts instigated by King Crimson's Robert Fripp as a means of wood-shedding new ideas, Levin Torn White not only feeds a jones for the more experimental side of instrumental progressive rock, it lays to rest all concerns about Alan White's Yes work—and suggests it's time the 62 year-old drummer be allowed to come out from under Bruford's long shadow.
https://www.allaboutjazz.com/levin-torn-white-tony-levin-david-torn-alan-white-lazy-bones-recordings-review-by-john-kelman

///////


Lástima pobre Alan White. El baterista británico había acumulado mucha credibilidad callejera tocando en proyectos de los entonces ex Beatles John Lennon y George Harrison, Joe Cocker y Paul Kossoff de Free, cuando los rockeros progresivos Yes llamaron a la puerta en 1973, buscando reemplazar a Bill Bruford, quien se había ido, en la cúspide del éxito comercial masivo, para unirse al King Crimson más improvisado. Cuarenta años después, White sigue trabajando en un grupo que lucha por la relevancia en el siglo XXI, aún confiando predominantemente en la música de sus días de gloria de 1970-1977, a pesar de lanzar nuevos álbumes como the tepid Fly From Here (Frontiers, 2011), y, aunque demuestra ser un buen baterista, las comparaciones con Bruford continúan hasta el día de hoy.

Torn Levin White no hará mucho para detener las continuas comparaciones entre White y Bruford, dado que el bajista/Chapman Man Tony Levin (otro alumno de Crimson) y el guitarrista David Torn han trabajado con Bruford en el pasado, en Torn superb Cloud About Mercury (ECM, 1985) y, más recientemente, en el efímero grupo Bruford Levin Upper Extremities que, con el trompetista Chris Botti, lanzó dos excelentes álbumes alrededor del cambio de milenio. Pero si la interpretación de White ha sido criticada en los últimos años, acusada de ser al menos parcialmente responsable de las actuaciones en vivo fúnebremente bajadas de ritmo de Yes, entonces Levin Torn White debería recorrer un largo camino para reivindicarlo. Es posible que aún carezca de la personalidad instantáneamente identificable de Bruford, pero está jugando con más fuego, más hambre, de lo que lo ha hecho en años; claramente, un cambio de escenario es justo lo que recetó el médico.

Alejándose aún más de las inclinaciones del free jazz de Prezens (ECM, 2007) y más hacia el extremo del espectro del rock progresivo, la capacidad de Torn para crear esculturas sonoras densas nunca ha sonado mejor. Si hay un equivalente norteamericano a las exploraciones extra guitarrísticas del noruego Eivind Aarset y el joven Stian Westerhus, es Torn, su capacidad para elevarse a extremos notables de retroalimentación controlada en "Ultra Mullett" combinada con la estratosférica nubosidad que se cierne sobre "Convergence", donde sus acordes rasgueados y líneas serpenteantes agregan un ambiente de David Lynch a esta, una de las catorce exploraciones cinematográficas nacidas de improvisaciones en el estudio formadas en piezas discretas en posproducción, con la hábil asistencia del coproductor Scott Schorr.

Levin hace tiempo que trascendió la necesidad de probar cualquier cosa, pero el siempre inquebrantable groove-meister también está en su mejor momento reciente aquí, ya sea el bajo fuzz "The Hood Fell", que se remonta a "Cerulean Sea" en Bruford Levin Upper Extremities (DGM Live, 1998), o el "Monkey Mind", impulsado por Chapman Stick, métricamente desafiante, donde White puede no demostrar las mismas complejidades matemáticas y polirrítmicas que Bruford, pero lo mece con desenfrenadas energía y el sonido más grande que jamás haya tenido.

Una poderosa adición al canon innovado por Torn, B. L. U. E. y los diversos proyectos instigados por Robert Fripp de King Crimson como un medio para arrojar madera a nuevas ideas, Levin Torn White no solo alimenta a Jones para el lado más experimental del rock progresivo instrumental—sino que pone fin a todas las preocupaciones sobre el trabajo de Alan White en Yes, y sugiere que es hora de que se le permita al baterista de 62 años salir de la larga sombra de Bruford.
https://www.allaboutjazz.com/levin-torn-white-tony-levin-david-torn-alan-white-lazy-bones-recordings-review-by-john-kelman

tonylevin.com ...
davidtornmusic.com ...
alanwhite.net ...

Monday, March 17, 2025

Al Di Meola • Scenario



This was an interesting phase for Mr. Di Meola. It was the 1980s after all, not an easy time for any musician who'd been around as long as he, and he found himself adapting to that brave new musical world the best way he could. The result was 'Scenario', and it turned out to be quite a tasty little album. The line up for the session was also an asset; Jan Hammer on keys, Fairlight CMI, piano, Linn and Roland drums, and Moog bass. As well, Bill Bruford and Tony Levin guest on a track, and Phil Collins appears. This didn't produce a prog supergroup for the 80s but it did make for one of the better synthetic projects of that often garish period.

The winds of the East and an Indian Bansuri, all electronic, open the desert pictures of 'Mata Hari', a track that showcases fluid rhythms from Hammer's Linn drums and Fairlight with Di Meola's cool plucking on top. The obligatory Adult Contemporary pap follows with 'African Night' and the record is further diminished by the dreadful 'Island Dreamer'. Luckily, these two maestros snap out of it and give us the superb title cut, a lovely and passioned duet of Al's Flamenco strings with Hammer's alternating piano and synth. A diamond in the rough and one of the things worth admission. 'Sequencer', in many ways the flagship of this project, is a bright electro-rocker where the blend of high-tech with hard rock is best illuminated and features one of this guitarist's best, most elegantly fierce staccato performances. 'Cachaca' slows the pace a bit but the guitar still cuts like a knife as it does in 'Hypnotic Conviction'. The eerie 'Calliope' develops into an odd-metered romp with melodic solos and the album finishes with the racing and clipping 'Scoundrel', an exercise in instrumental prowess. And please note the hats-off to Jeff Beck's 'Blue Wind' at the end, a well-deserved homage to that rock fusion giant.
http://www.jazzmusicarchives.com/review/scenario/224461


Artist Biography by Greg Prato
Guitarist Al Di Meola first rose to prominence as a blazing jazz fusion artist before his playing matured and he began to conquer other styles, such as acoustic Latin music. Born on July 22, 1954 in Jersey City, New Jersey, Di Meola briefly studied at the Berklee College of Music in Boston during the early '70s before accepting a job replacing guitarist Bill Connors in fusion trailblazers Return to Forever (a group that also included monster instrumentalists keyboardist Chick Corea, bassist Stanley Clarke, and drummer Lenny White) in 1974. It was with Di Meola that Return to Forever enjoyed their greatest commercial success, as such releases as 1974's Where Have I Known Before, 1975's No Mystery, and 1976's Romantic Warrior cracked the U.S. Top 40 before Di Meola jumped ship to launch a solo career.

What followed remains some of the finest jazz fusion guitar-based recordings ever: 1976's Land of the Midnight Sun, 1977's Elegant Gypsy (which would eventually earn gold certification in the U.S.), and Casino, plus 1979's Splendido Hotel. Di Meola then united with fellow guitar greats John McLaughlin and Paco de Lucía for 1980's Friday Night in San Francisco. Throughout the '80s and '90s, he racked up numerous accolades (including earning yearly top honors in Guitar Player magazine polls), kept on issuing solo releases on a regular basis, and played with others, including releases by Stomu Yamashta, Paul Simon, Stanley Jordan, and David Matthews, as well as further work with such former bandmates as Corea, Clarke, de Lucía, and McLaughlin.

During the '90s, Di Meola turned his back almost entirely on fusion to concentrate more on acoustic-based world music, as evidenced by such releases as World Sinfonia, Di Meola Plays Piazzolla, and Heart of the Immigrants, among others. During the 2000s, Di Meola continued this eclectic approach with releases like 2003's Revisited, 2006's Consequence of Chaos, 2007's Diabolic Inventions and Seduction for Solo Guitar, Vol. 1: Music of Astor Piazzolla, and 2008's live album He and Carmen with flutist Eszter Horgas. In 2011, Di Meola delivered the Latin and world music-infused studio album Pursuit of Radical Rhapsody, featuring bassist Charlie Haden and Cuban pianist Gonzalo Rubalcaba.

The lushly textured fusion effort Elysium followed in 2015. Two years later, Di Meola delivered the concert album Morocco Fantasia, recorded live at the Mawazine Festival in Rabat, Morocco. Along with Di Meola's band, the show featured guest appearances by Moroccan musicians oud player Said Chraibi, violinist Abdellah Meri, and percussionist Tarik Ben Ali. In 2018, he delivered Opus, which featured contributions from Cuban-born pianist Kemuel Roig.

///////

Esta fue una fase interesante para el Sr. Di Meola. Después de todo, eran los años ochenta, no eran tiempos fáciles para cualquier músico que hubiera existido tanto tiempo como él, y se encontró adaptándose a ese nuevo y valiente mundo musical de la mejor manera posible. El resultado fue'Scenario', y resultó ser un álbum bastante sabroso. La alineación para la sesión también fue una ventaja; Jan Hammer en las teclas, Fairlight CMI, piano, batería Linn y Roland, y bajo Moog. Además, Bill Bruford y Tony Levin son invitados en un tema, y aparece Phil Collins. Esto no produjo un supergrupo de programación para los años 80, pero sí uno de los mejores proyectos sintéticos de ese período a menudo chillón.

Los vientos del Este y un Bansuri indio, todos electrónicos, abren las imágenes del desierto de'Mata Hari', un tema que muestra ritmos fluidos de los tambores Linn de Hammer y Fairlight con el fresco desplume de Di Meola en la parte superior. El programa obligatorio Adult Contemporary Pap sigue con'African Night' y el disco se ve aún más disminuido por el espantoso'Island Dreamer'. Afortunadamente, estos dos maestros se recuperan y nos dan el magnífico corte del título, un dúo encantador y apasionado de las cuerdas flamencas de Al con el piano y el sintetizador alternados de Hammer. Un diamante en bruto y una de las cosas que vale la pena admitir. Sequencer', en muchos sentidos el buque insignia de este proyecto, es un brillante electro-rocker donde la mezcla de alta tecnología con hard rock se ilumina mejor y ofrece una de las mejores y más elegantes actuaciones de este guitarrista en staccato. Cachaca' ralentiza un poco el ritmo pero la guitarra sigue cortando como un cuchillo como en'Hypnotic Conviction'. El espeluznante'Calliope' se convierte en un improvisado romp con solos melódicos y el álbum termina con las carreras y el recorte'Scoundrel', un ejercicio de proezas instrumentales. Y por favor, fíjense en el sombrero de Jeff Beck `Blue Wind' al final, un merecido homenaje a ese gigante de la fusión del rock.
http://www.jazzmusicarchives.com/review/scenario/224461


Biografía del artista por Greg Prato
El guitarrista Al Di Meola se destacó por primera vez como un artista de fusión de jazz en llamas antes de que madurara y comenzó a conquistar otros estilos, como la música acústica latina. Di Meola, que nació el 22 de julio de 1954 en Jersey City, Nueva Jersey, estudió brevemente en el Berklee College of Music en Boston a principios de los años 70, antes de aceptar un puesto de trabajo como sustituto del guitarrista Bill Connors en la fusión de pioneros Return to Forever (un grupo que también incluía El instrumentista de los monstruosos Chick Corea, el bajista Stanley Clarke y el baterista Lenny White) en 1974. Fue con Di Meola que Return to Forever disfrutó de su mayor éxito comercial, como lanzamientos como 1974, Where Have I Known Before, 1975's No Mystery, y 1976's El Guerrero romántico rompió el Top 40 de los Estados Unidos antes de que Di Meola abandonara el barco para lanzar una carrera en solitario.

Lo que siguió a continuación son algunas de las mejores grabaciones basadas en la guitarra de fusión de jazz de la historia: Land of the Midnight Sun de 1976, Elegant Gypsy de 1977 (que eventualmente obtendría la certificación de oro en los EE. UU.), Y Casino, además de Splendido Hotel de 1979. Di Meola luego se unió con sus compañeros de guitarra John McLaughlin y Paco de Lucía para la noche del viernes de 1980 en San Francisco. A lo largo de los años 80 y 90, acumuló numerosos elogios (entre los que se obtuvieron los máximos honores anuales en las encuestas de la revista Guitar Player), continuó emitiendo lanzamientos en solitario de forma regular y jugó con otros, incluidos los lanzamientos de Stomu Yamashta, Paul Simon, Stanley Jordan y David Matthews, así como el trabajo adicional con antiguos compañeros de banda como Corea, Clarke, de Lucía y McLaughlin.

Durante los años 90, Di Meola le dio la espalda casi por completo a la fusión para concentrarse más en la música mundial basada en la acústica, como lo demuestran producciones como World Sinfonia, Di Meola Plays Piazzolla y Heart of the Immigrants, entre otros. Durante la década de 2000, Di Meola continuó este enfoque ecléctico con lanzamientos como Revisited de 2003, Consequence of Chaos de 2006, Diabolic Inventions and Seduction for Solo Guitar, 2007, vol. 1: Música de Astor Piazzolla, y el álbum en vivo de 2008 He and Carmen con el flautista Eszter Horgas. En 2011, Di Meola presentó el álbum de estudio Pursuit of Radical Rhapsody, con música latina y mundial, con el bajista Charlie Haden y el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba.

El esfuerzo de fusión de exuberante textura Elysium siguió en 2015. Dos años más tarde, Di Meola presentó el álbum de conciertos Morocco Fantasia, grabado en vivo en el Festival de Mawazine en Rabat, Marruecos. Junto con la banda de Di Meola, el espectáculo contó con la participación de músicos marroquíes como el músico Said Chraibi, la violinista Abdellah Meri y el percusionista Tarik Ben Ali. En 2018, entregó Opus, que contó con contribuciones del pianista de origen cubano Kemuel Roig.
Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator


aldimeola.com ...

 

Thursday, August 29, 2024

Herbie Mann • Surprises



Biography
The world according to flutist and composer Herbie Mann was a utopian musical paradise where jazz is made up of of Afro-Cuban, Middle-Eastern, R&B, and nearly every other kind of music. In the 1960s, he discovered Brazil's bossa-nova; in the 1970s, he even found disco rhythms in jazz.
Unlike most of his contemporaries in jazz, when Mann began playing flute in 1940s he had no forefathers to learn from, no pioneers of jazz flute to idolize. He was forced to look elsewhere—both inside and outside of jazz—to develop his approach to jazz and the flute. Among numerous musical influences, Mann was particularly drawn to rhythms and melodies from South America and the Caribbean.
Herbie Mann was born Herbert Jay Solomon in Brooklyn, New York, on April 16, 1930. Early in his childhood, Mann was so enthralled with rhythm that he wanted to be a drummer. Instead, a cousin of his mother convinced him to play the clarinet.
In 1948, Mann began serving four years in the army and while stationed in Trieste, Italy, he began playing saxophone in the military band. After his discharge from the service, he saw a jazz scene overflowing with sax players and he fell back on his second instrument, the flute. When the Dutch accordionist, Mat Matthews, told him he was looking for a jazz flute player for the first album by the then unknown Carmen McRae, Herbie immediately jumped at the opportunity and spent days “woodshedding” before going into the studio. With this opportunity he was able to distinguish himself from other players as a jazz flutist, of which there were few.
In 1954, Mann released his first album for Bethlehem Records, “Herbie Mann Plays.” Although at that time he was jamming with bebop innovators like bassist Milt Hinton, drummers Art Blakey and Kenny Clarke, and pianist Tommy Flanagan, Mann was never truly comfortable playing straight-ahead bebop. As he began to bring non-jazz elements into his sound, Mann's flute playing began to sound tougher and more aggressive.
Three years later, Mann made the first of three albums for Verve Records, titled “The Magic Flute of Herbie Mann.” The album featured, “The Evolution of Mann” which became an instant hit on the radio thanks to New York disc jockey, “Symphony Sid” Torin. Mann then formed an Afro-Cuban band with percussionists like Rudy Collins, Ray Mantilla, and Carlos “Patato” Valdez, all from Cuba's legendary Machito Orchestra. Because Mann was able to pay the percussionists more money than what they were making with the other Latin orchestras, a rift was created between Mann and many of the other Latin bandleaders. Eventually, Mann's interest in Afro-Cuban jazz led him to the music's source—Africa. In 1959, the U.S. State Department funded a trip for Mann to visit Africa, after they heard his version of “African Suite.”
After his trip to Africa, Mann moved to Atlantic Records, releasing “Common Ground (1960),” which embraced a wider sense of the African musical diaspora. Mann's band included musicians from Puerto Rico, Nigeria, and beyond. This added rhythmic element boosted Herbie's popularity and the list of Latin percussionists who played with him in the late 50's and 60's reads like a Who's Who of the genre: Candido, Ray Barretto, Olatunji, Potato Valdes, Willie Bobo and others. Audiences around the world loved this sound.
Mann recorded a live album at New York City's Village Gate jazz club in 1961, the set featured “Comin' Home Baby” which became Mann's first major crossover hit. The immense popularity of At the Village Gate made Mann a true superstar.
Not content to rest on his laurels, Mann forged ahead into new territory. Inspired by the classic Brazilian film Black Orpheus, Mann convinced his manager Monte Kay to book him a tour to Brazil, although he was hardly known there. Mann returned to the U.S. transformed by the music he had heard in Brazil, intent on making a Brazilian jazz album. Although guitarist Charlie Byrd and saxophonist Stan Getz had already made a smash hit in 1962 with their Brazilian jazz album, “Jazz Samba,” Mann was unimpressed. His response, also released in 1962, was “Do The Bossa Nova,” featuring more of the real deal: Brazilian musicians like Sergio Mendes, guitarist Baden Powell, and pianist and arranger Antonio Carlos Jobim.
After the bossa-nova craze ran its course, Mann ventured off into Middle Eastern music, which resulted in the 1966 album, “Impressions of the Middle East.” Two years later, Mann delved deeper into yet another genre: rhythm & blues. While in London, he heard Willie Mitchell's Hi Records hit, “Mercy” and as he had done with his exploration of Afro-Cuban music, Mann went straight to the source: Memphis, Tennesee.
After absorbing Memphis' Stax and Hi records sounds, Mann came out with the soul-jazz album “Memphis Underground;” it became his best-selling disc ever. The radio-friendly music and the explosive R&B solo work from guitarist Sonny Sharrock on the disc again infuriated jazz critics.
After the breakthrough success with “Memphis Underground,” Mann continued to explore R&B and its distant cousin, disco. In 1969, Atlantic allowed Mann to start his own label, Embryo. Mann released the sexually-charged album Push Push, in 1971, generating a significant amount of controversy over the suggestive album cover—a nude Mann posing seductively with flute in hand.
Throughout the 1970s, Mann created more distance between himself and the jazz establishment by recording reggae, disco, British rock, and Japanese music albums. By the time he recorded “Discotheque,” he hardly had a jazz core audience. Throughout the 1980s, Mann remained in obscurity when it came to jazz. However, towards the end of this ten-year period, he formed a group, Jasil Brazz, and once again reestablished his musical footing in the fertile sounds of his beloved Brazil. He produced two records, “Jasil Brazz,” and “Opalescence,” featuring Brazilian guitarists Romero Lubambo and Ricardo Silveira. Throughout the label “shifts”, he retained his rights to these recordings and in l992 formed his own label, Kokopelli Music. He launched the label with the release of “Deep Pocket,” an all star, soul/jazz recording featuring Les McCann, Cornell Dupree, David Newman and Chuck Rainey.
Two years later, Herbie went into a partnership and Kokopelli Music was expanded to Kokopelli Records. This year and a half venture produced nearly a dozen recordings including Herbie's “Peace Pieces,” a tribute to the music of Bill Evans, featuring guitarist Bruce Dunlap, Eddie Gomez and Randy Brecker.
Herbie released two albums on the Lightyear label from his l995 weeklong celebration of his 65th birthday. The recordings, “Celebration,” and “America Brasil,” feature many of his longtime friends and musical partners from his past, including David “Fathead” Newman, Dave Valentin, Ron Carter, Billy Taylor, Tito Puente, Randy Brecker, Claudio Roditi and others.
By 1997, he was diagnosed with inoperable prostate cancer, and the disease finally took his life on July 1, 2003.
Herbie Mann's career does not lend itself to easy characterization. At the same time, though, his recorded work speaks volumes about his ability to merge widely-varying forms into a coherent and appealing style that was accessible to the average listener. Mann could also be described as one of the first “world” musicians; his sensitivity for non-Western musical forms, evidenced by his ability to integrate them into work that could be easily appreciated by a largely Western audience while still retaining the essential characteristics of its origin, has few parallels among the other musicians of his generation.
Source: James Nadal

///////

Biografía
El mundo, según el flautista y compositor Herbie Mann, era un paraíso musical utópico donde el jazz se compone de música afrocubana, de Oriente Medio, de R&B y de casi cualquier otro tipo de música. En la década de 1960, descubrió la bossa-nova de Brasil; en la década de 1970, incluso encontró ritmos de discoteca en el jazz.
A diferencia de la mayoría de sus contemporáneos del jazz, cuando Mann comenzó a tocar la flauta en la década de 1940 no tenía antepasados de los que aprender, ni pioneros de la flauta de jazz a los que idolatrar. Se vio obligado a buscar en otros lugares, tanto dentro como fuera del jazz, para desarrollar su enfoque del jazz y la flauta. Entre las numerosas influencias musicales, Mann se sintió particularmente atraído por los ritmos y melodías de América del Sur y el Caribe.
Herbie Mann nació Herbert Jay Solomon en Brooklyn, Nueva York, el 16 de abril de 1930. A principios de su infancia, Mann estaba tan cautivado por el ritmo que quería ser un baterista. En cambio, un primo de su madre lo convenció de que tocara el clarinete.
En 1948, Mann comenzó a servir cuatro años en el ejército y mientras estaba destinado en Trieste, Italia, comenzó a tocar el saxofón en la banda militar. Después de su baja del servicio, vio una escena de jazz rebosante de saxofonistas y se echó atrás con su segundo instrumento, la flauta. Cuando el acordeonista holandés, Mat Matthews, le dijo que buscaba un flautista de jazz para el primer álbum de la entonces desconocida Carmen McRae, Herbie aprovechó inmediatamente la oportunidad y pasó días "woodshedding" antes de entrar en el estudio. Con esta oportunidad pudo distinguirse de otros músicos como flautista de jazz, que eran pocos.
En 1954, Mann lanzó su primer álbum para Bethlehem Records, "Herbie Mann Plays". Aunque en ese momento estaba tocando con innovadores del bebop como el bajista Milt Hinton, los bateristas Art Blakey y Kenny Clarke, y el pianista Tommy Flanagan, Mann nunca se sintió realmente cómodo tocando bebop de frente. A medida que empezó a introducir elementos de no jazz en su sonido, la flauta de Mann empezó a sonar más dura y agresiva.
Tres años después, Mann hizo el primero de tres álbumes para Verve Records, titulado "La flauta mágica de Herbie Mann". El álbum presentó "The Evolution of Mann", que se convirtió en un éxito instantáneo en la radio gracias al disc jockey neoyorquino "Symphony Sid" Torin. Mann formó entonces una banda afrocubana con percusionistas como Rudy Collins, Ray Mantilla y Carlos "Patato" Valdez, todos de la legendaria Orquesta Machito de Cuba. Debido a que Mann pudo pagar a los percusionistas más dinero del que ganaban con las otras orquestas latinas, se creó una brecha entre Mann y muchos de los otros directores de orquesta latinos. Con el tiempo, el interés de Mann en el jazz afrocubano le llevó a la fuente de la música: África. En 1959, el Departamento de Estado de los Estados Unidos financió un viaje para que Mann visitara África, después de haber escuchado su versión de "African Suite".
Después de su viaje a África, Mann se trasladó a Atlantic Records y publicó "Common Ground (1960)", que abarcaba un sentido más amplio de la diáspora musical africana. La banda de Mann incluía músicos de Puerto Rico, Nigeria y otros países. Este elemento rítmico añadido aumentó la popularidad de Herbie y la lista de percusionistas latinos que tocaron con él a finales de los años 50 y 60 se lee como un Who's Who del género: Candido, Ray Barretto, Olatunji, Potato Valdes, Willie Bobo y otros. El público de todo el mundo amaba este sonido.
Mann grabó un álbum en vivo en el club de jazz Village Gate de la ciudad de Nueva York en 1961, el conjunto incluía "Comin' Home Baby" que se convirtió en el primer gran éxito de Mann. La inmensa popularidad de "At the Village Gate" hizo de Mann una verdadera superestrella.
No contento con dormirse en sus laureles, Mann se forjó en un nuevo territorio. Inspirado por el clásico brasileño Black Orpheus, Mann convenció a su manager Monte Kay para que le reservara un viaje a Brasil, aunque apenas era conocido allí. Mann regresó a los EE.UU. transformado por la música que había escuchado en Brasil, con la intención de hacer un álbum de jazz brasileño. Aunque el guitarrista Charlie Byrd y el saxofonista Stan Getz ya habían conseguido un gran éxito en 1962 con su álbum de jazz brasileño, "Jazz Samba", Mann no quedó impresionado. Su respuesta, también publicada en 1962, fue "Do The Bossa Nova", con más de lo real: músicos brasileños como Sergio Mendes, el guitarrista Baden Powell, y el pianista y arreglista Antonio Carlos Jobim.
Después de que la locura de la bossa-nova siguiera su curso, Mann se aventuró en la música de Oriente Medio, lo que dio lugar al álbum de 1966, "Impressions of the Middle East". Dos años más tarde, Mann profundizó en otro género: el rhythm & blues. Mientras estaba en Londres, escuchó el éxito de Willie Mitchell en Hi Records, "Mercy" y como había hecho con su exploración de la música afrocubana, Mann fue directamente a la fuente: Memphis, Tennesee.
Después de absorber los sonidos de Stax y Hi Records de Memphis, Mann sacó el álbum de soul-jazz "Memphis Underground"; se convirtió en el disco más vendido de su vida. La música apta para la radio y el explosivo trabajo en solitario de R&B del guitarrista Sonny Sharrock en el disco enfurecieron de nuevo a los críticos de jazz.
Tras el gran éxito de "Memphis Underground", Mann siguió explorando el R&B y su primo lejano, el disco. En 1969, Atlantic permitió a Mann crear su propio sello, Embryo. Mann lanzó el álbum sexualmente cargado Push Push, en 1971, generando una importante controversia sobre la sugerente portada del álbum: una Mann desnuda posando seductoramente con la flauta en la mano.
A lo largo de la década de 1970, Mann creó más distancia entre él y el establecimiento del jazz al grabar álbumes de reggae, disco, rock británico y música japonesa. Cuando grabó "Discoteca", apenas tenía un público de jazz. A lo largo de los años 80, Mann permaneció en el olvido en lo que se refiere al jazz. Sin embargo, hacia el final de este período de diez años, formó un grupo, Jasil Brazz, y una vez más restableció su base musical en los fértiles sonidos de su amado Brasil. Produjo dos discos, "Jasil Brazz" y "Opalescence", con los guitarristas brasileños Romero Lubambo y Ricardo Silveira. Durante los "cambios" del sello, conservó los derechos de estas grabaciones y en 1992 formó su propio sello, Kokopelli Music. Lanzó el sello con el lanzamiento de "Deep Pocket", una grabación de soul/jazz con Les McCann, Cornell Dupree, David Newman y Chuck Rainey.
Dos años más tarde, Herbie se asoció con Kokopelli Music y se expandió a Kokopelli Records. Este año y medio la empresa produjo casi una docena de grabaciones, incluyendo "Peace Pieces" de Herbie, un tributo a la música de Bill Evans, con el guitarrista Bruce Dunlap, Eddie Gómez y Randy Brecker.
Herbie lanzó dos álbumes con el sello Lightyear en la semana de celebración de su 65 cumpleaños en 1995. Las grabaciones, "Celebration" y "America Brasil", presentan a muchos de sus viejos amigos y compañeros musicales de su pasado, incluyendo a David "Fathead" Newman, Dave Valentin, Ron Carter, Billy Taylor, Tito Puente, Randy Brecker, Claudio Roditi y otros.
En 1997 se le diagnosticó un cáncer de próstata inoperable, y la enfermedad finalmente le quitó la vida el 1 de julio de 2003.
La carrera de Herbie Mann no se presta a una fácil caracterización. Sin embargo, al mismo tiempo, su trabajo grabado dice mucho sobre su capacidad de fusionar formas muy variadas en un estilo coherente y atractivo que era accesible para el oyente medio. Mann también podría describirse como uno de los primeros músicos "mundiales"; su sensibilidad por las formas musicales no occidentales, que se pone de manifiesto en su capacidad para integrarlas en una obra que podía ser fácilmente apreciada por un público mayoritariamente occidental, conservando al mismo tiempo las características esenciales de su origen, tiene pocos paralelismos con los demás músicos de su generación.
Fuente: James Nadal
 
 

Thursday, August 15, 2024

Herbie Mann • Herbie Mann and Fire Island



Whenever a jazz artist embraces more commercial music, he/she is bound to be lambasted by purists in the jazz press. Herbie Mann was no exception -- when he tried to sell more records by embracing commercial funk, soul and disco in the mid- to late 1970s, the flutist was denounced as a sellout by many jazz critics and received one scathing review after another from them. One of the albums that was attacked the most was Herbie Mann and Fire Island, an overtly commercial, club-minded disco/soul LP. Because this release has nothing to do with jazz, it's silly to judge it by jazz standards -- although many jazz critics of the late 1970s did exactly that. Instead, one must judge Herbie Mann and Fire Island by disco/soul standards, and when those standards are applied, it's clear that the album is generally likable, if unspectacular and uneven. Although Mann produced the LP, most of the writing was done by the vocal trio Fire Island (which consists of Carmine Calabro, Jr. Googie Coppola, and Arnold McCuller). The best track is the dreamy yet funky "Welcome Sunrise," which brings to mind the R&B that Roy Ayers was providing at the time. Lush disco numbers like "Summer Strut" and "Rhythmatism" are fairly catchy, although not breathtaking. Herbie Mann and Fire Island isn't the atrocity that many jazz critics described it as being -- however, it isn't one of Mann's more memorable commercial projects either.
 
///////
 
Cada vez que un artista de jazz adopta una música más comercial, está destinado a ser atacado por los puristas de la prensa de jazz. Herbie Mann no fue una excepción: cuando trató de vender más discos adoptando el funk, el soul y la música disco comerciales a mediados y finales de la década de 1970, el flautista fue denunciado como un vendido por muchos críticos de jazz y recibió una crítica mordaz tras otra. Uno de los álbumes más atacados fue Herbie Mann and Fire Island, un LP de disco/soul abiertamente comercial y orientado a los clubes. Dado que este disco no tiene nada que ver con el jazz, es una tontería juzgarlo según los estándares del jazz, aunque muchos críticos de jazz de finales de los años 70 hicieron exactamente eso. En cambio, hay que juzgar a Herbie Mann y Fire Island según los estándares del disco/soul, y cuando se aplican esos estándares, está claro que el álbum es en general agradable, aunque poco espectacular y desigual. Aunque Mann produjo el LP, la mayor parte de la composición corrió a cargo del trío vocal Fire Island (formado por Carmine Calabro, Jr. Googie Coppola y Arnold McCuller). El mejor tema es el ensoñador pero funky "Welcome Sunrise", que recuerda al R&B que Roy Ayers proporcionaba en aquella época. Números discotequeros exuberantes como "Summer Strut" y "Rhythmatism" son bastante pegadizos, aunque no impresionantes. Herbie Mann and Fire Island no es la atrocidad que muchos críticos de jazz describen como tal, pero tampoco es uno de los proyectos comerciales más memorables de Mann.