egroj world: Vic Dickenson
Showing posts with label Vic Dickenson. Show all posts
Showing posts with label Vic Dickenson. Show all posts

Monday, August 4, 2025

Claude Hopkins • Swing Time!

 



Review by Scott Yanow
Claude Hopkins is best-known for being a powerful stride pianist who led a big band in the 1930s; he is also known for his solo records of 1969-72. Barely on records at all from 1941-59, Hopkins cut three albums for Swingville from 1960-63; the second and third are reissued in full on this 1999 CD. The most surprising aspect to these combo dates is that Hopkins hardly strides at all and comes across as a Teddy Wilson-inspired swing pianist. Much of the time he is in the background, with the success of the sessions really due to the fine playing of the horns. Trombonist Vic Dickenson and tenor saxophonist Budd Johnson play at the high level one would expect on the Swing Time set, with the main revelation being the obscure trumpeter Bobby Johnson, a veteran of Erskine Hawkins' Orchestra, who holds his own with the stars. Hopkins' "Crying My Heart Out for You" from this date is well worth reviving again. The music from the other Swingville album, Let's Jam, gives tenor saxophonist Buddy Tate an opportunity to play his underrated clarinet on "Late Evening" and has several opportunities for the largely forgotten swing trumpeter Joe Thomas to show how lyrical a soloist he was. This CD is recommended even if Hopkins' role is much more minor than expected. 
https://www.allmusic.com/album/swing-time-mw0000666904

///////


Reseña de Scott Yanow
Claude Hopkins es conocido principalmente por ser un poderoso pianista de stride que lideró una big band en la década de 1930; también es famoso por sus discos en solitario de 1969-72. Apenas grabó entre 1941 y 1959, pero entre 1960 y 1963 Hopkins grabó tres álbumes para Swingville; el segundo y el tercero se reeditan íntegramente en este CD de 1999. Lo más sorprendente de estas grabaciones en combo es que Hopkins apenas toca el stride y se presenta como un pianista de swing inspirado en Teddy Wilson. La mayor parte del tiempo permanece en segundo plano, y el éxito de las sesiones se debe realmente a la excelente interpretación de los instrumentos de viento. El trombonista Vic Dickenson y el saxofonista tenor Budd Johnson tocan al alto nivel que cabría esperar en el conjunto Swing Time, siendo la principal revelación el desconocido trompetista Bobby Johnson, un veterano de la Orquesta de Erskine Hawkins, que está a la altura de las estrellas. Vale la pena recuperar «Crying My Heart Out for You» de Hopkins, de esta fecha. La música del otro álbum de Swingville, Let's Jam, da al saxofonista tenor Buddy Tate la oportunidad de tocar su clarinete, infravalorado, en «Late Evening», y ofrece varias oportunidades al trompetista de swing Joe Thomas, en gran parte olvidado, para demostrar lo lírico que era como solista. Este CD es recomendable, aunque el papel de Hopkins sea mucho más secundario de lo esperado. 
https://www.allmusic.com/album/swing-time-mw0000666904


Thursday, April 3, 2025

Vic Dickenson • Gentleman Of The Trombone

 



Vic Dickenson was one of the great trombone stylists whose relaxed sound, slurred notes, and impeccable feel invested every solo with a unique warmth never duplicated by anyone else. While he was often recorded as a sideman, he was rarely captured as a leader. This mid-'70s studio session, recorded late in his career, features a mature Dickenson leading a sympathetic rhythm section of pianist Johnny Guarnieri, bassist Bill Pemberton, and drummer Oliver Jackson. The real treasure is the chance to hear the trombonist playing tunes with which he was comfortable and improvising at length. His renditions of "Sweet Sue, Just You," "Christopher Columbus," and "Bye Bye Blackbird" are perfect expositions of his classy way of capturing the essence of a tune. The trombonist sings on a couple of tracks ("Just Too Late" and "More Rain"), but his vocals are more of interest as novelty items for completists. Johnny Guarnieri struts his stuff on "Shine," with a hot solo worthy of the era in which the piece was written.
~ Steve Loewy, All Music Guide
https://www.allmusic.com/album/gentleman-of-the-trombone-mw0000232307

///////


Vic Dickenson fue uno de los grandes estilistas del trombón, cuyo sonido relajado, notas arrastradas y tacto impecable dotaban a cada solo de una calidez única que nadie más ha podido duplicar. Aunque a menudo se le grababa como músico de acompañamiento, rara vez se le captaba como líder. Esta sesión de estudio de mediados de los 70, grabada al final de su carrera, muestra a un Dickenson maduro al frente de una simpática sección rítmica formada por el pianista Johnny Guarnieri, el bajista Bill Pemberton y el batería Oliver Jackson. El verdadero tesoro es la oportunidad de escuchar al trombonista tocando melodías con las que se sentía cómodo e improvisando largo y tendido. Sus interpretaciones de «Sweet Sue, Just You», «Christopher Columbus» y «Bye Bye Blackbird» son exposiciones perfectas de su elegante manera de captar la esencia de una melodía. El trombonista canta en un par de temas («Just Too Late» y «More Rain»), pero sus voces tienen más interés como novedad para los completistas. Johnny Guarnieri se pavonea en «Shine», con un ardiente solo digno de la época en que fue escrita la pieza.
~ Steve Loewy, All Music Guide
https://www.allmusic.com/album/gentleman-of-the-trombone-mw0000232307


Thursday, February 6, 2025

Jimmy Rushing • Rushing Lullabies

 



Review by Scott Yanow
Jimmy Rushing recorded several albums for Columbia during 1959-60; although in his mid-50s, he was still in peak form. This CD reissue (which has a previously unissued "The Road of Love") finds Rushing joined by both pianist Ray Bryant and organist Sir Charles Thompson, Buddy Tate on tenor, guitarist Skeeter Best, bassist Gene Ramey and drummer Jo Jones. The combination works quite well, and Rushing, in addition to a few blues, puts his own stamp on such numbers as "'Deed I Do," "Pink Champagne," "I Cried For You" and even "Good Rockin' Tonight." Bryant and Tate in particular have strong solos (both are excellent on "I Can't Believe That You're In Love With Me"), and with Rushing in such good shape, this is an easily enjoyable mainstream swing session.
https://www.allmusic.com/album/rushing-lullabies-mw0000891482

///////


Reseña de Scott Yanow
Jimmy Rushing grabó varios álbumes para Columbia durante 1959-60; aunque rondaba los 50 años, seguía en plena forma. En esta reedición en CD (que incluye un tema inédito, «The Road of Love»), Rushing está acompañado por el pianista Ray Bryant y el organista Sir Charles Thompson, Buddy Tate al tenor, el guitarrista Skeeter Best, el bajista Gene Ramey y el batería Jo Jones. La combinación funciona bastante bien, y Rushing, además de algunos blues, pone su propio sello en números como «“Deed I Do», «Pink Champagne», «I Cried For You» e incluso «Good Rockin” Tonight». Bryant y Tate en particular tienen fuertes solos (ambos son excelentes en «I Can't Believe That You're In Love With Me»), y con Rushing en tan buena forma, esta es una sesión de swing mainstream fácilmente disfrutable.
https://www.allmusic.com/album/rushing-lullabies-mw0000891482


Friday, January 31, 2025

Count Basie's All Stars featuring Joe Williams • A Night At Count Basie's

 



Review
by Bruce Eder  
This is not a Count Basie album, although thanks to its title, there's a good chance that you'll find it in the Count Basie bin in your record store. But the bandleader/keyboard legend doesn't play any music here; rather, it's a live performance at his bar on 132nd St. and Seventh Ave. in New York's Harlem, with Basie as host and master of ceremonies, announcer, and even tending bar. This may possibly have been, as claimed, the first authorized commercial recording ever done from a neighborhood bar (complete with the sounds of telephones, cash registers, etc., in the distant background), and the results are priceless. Williams is the featured musician and sounds just great on the slow, moody blues "More Than One for My Baby." The band -- Emmett Berry on trumpet, Marlowe Morris on the organ, Bobby Donaldson at the drums, Vic Dickenson on trombone, Bobby Henderson at the piano, and Aaron Bell on bass -- is very tight, and Berry's, Morris', and Henderson's instrumental voices are beautifully articulated. Marlowe and Henderson turn in a stunning performance together, both keyboards out in front, on "Too Marvelous for Words," which they stretch out in a long, languid jam into "Sent for You Yesterday" with Williams back in front. The group also has a great time reworking Duke Ellington's "Perdido" and stretches "Canadian Sunset" into a soaring ten-minute finale. The sound is remarkably clean and sharp, which makes the fact that the band was incredibly "on" that night even more appreciated. A must-own albumfor any fan of Williams and of small-group jazz of this era.
https://www.allmusic.com/album/a-night-at-count-basies-mw0000094090

///////


Reseña
por Bruce Eder  
Este no es un disco de Count Basie, aunque gracias a su título, es muy probable que lo encuentres en la papelera de Count Basie de tu tienda de discos. Pero el legendario director de orquesta y teclista no toca música aquí, sino que se trata de una actuación en directo en su bar de la calle 132 con la Séptima Avenida, en el Harlem neoyorquino, con Basie como anfitrión y maestro de ceremonias, locutor e incluso atendiendo la barra. Posiblemente se trate, como se afirma, de la primera grabación comercial autorizada realizada desde un bar de barrio (con los sonidos de teléfonos, cajas registradoras, etc., de fondo), y los resultados no tienen precio. Williams es el músico principal y suena genial en el blues lento y taciturno "More Than One for My Baby". La banda - Emmett Berry a la trompeta, Marlowe Morris al órgano, Bobby Donaldson a la batería, Vic Dickenson al trombón, Bobby Henderson al piano y Aaron Bell al bajo - está muy compenetrada, y las voces instrumentales de Berry, Morris y Henderson están muy bien articuladas. Marlowe y Henderson hacen una actuación impresionante juntos, ambos teclados al frente, en "Too Marvelous for Words", que alargan en una larga y lánguida jam en "Sent for You Yesterday" con Williams de nuevo al frente. El grupo también se divierte versionando "Perdido" de Duke Ellington y alarga "Canadian Sunset" en un final de diez minutos. El sonido es notablemente limpio y nítido, lo que hace que se aprecie aún más el hecho de que la banda estaba increíblemente "encendida" esa noche. Un álbum imprescindible para cualquier fan de Williams y del jazz de pequeños grupos de esta época.
https://www.allmusic.com/album/a-night-at-count-basies-mw0000094090


Sunday, January 26, 2025

Vic Dickenson • Gentleman of the Trombone

 

 



Review by Steve Loewy
Vic Dickenson was one of the great trombone stylists whose relaxed sound, slurred notes, and impeccable feel invested every solo with a unique warmth never duplicated by anyone else. While he was often recorded as a sideman, he was rarely captured as a leader. This mid-'70s studio session, recorded late in his career, features a mature Dickenson leading a sympathetic rhythm section of pianist Johnny Guarnieri, bassist Bill Pemberton, and drummer Oliver Jackson. The real treasure is the chance to hear the trombonist playing tunes with which he was comfortable and improvising at length. His renditions of "Sweet Sue, Just You," "Christopher Columbus," and "Bye Bye Blackbird" are perfect expositions of his classy way of capturing the essence of a tune. The trombonist sings on a couple of tracks ("Just Too Late" and "More Rain"), but his vocals are more of interest as novelty items for completists. Johnny Guarnieri struts his stuff on "Shine," with a hot solo worthy of the era in which the piece was written.
https://www.allmusic.com/album/gentleman-of-the-trombone-mw0000232307

///////


Reseña de Steve Loewy
Vic Dickenson fue uno de los grandes estilistas del trombón, cuyo sonido relajado, notas arrastradas y tacto impecable dotaban a cada solo de una calidez única nunca duplicada por nadie. Aunque a menudo se le grababa como músico de acompañamiento, rara vez se le captaba como líder. Esta sesión de estudio de mediados de los 70, grabada al final de su carrera, muestra a un Dickenson maduro al frente de una simpática sección rítmica formada por el pianista Johnny Guarnieri, el bajista Bill Pemberton y el batería Oliver Jackson. El verdadero tesoro es la oportunidad de escuchar al trombonista tocando melodías con las que se sentía cómodo e improvisando largo y tendido. Sus interpretaciones de "Sweet Sue, Just You", "Christopher Columbus" y "Bye Bye Blackbird" son exposiciones perfectas de su elegante manera de captar la esencia de una melodía. El trombonista canta en un par de temas ("Just Too Late" y "More Rain"), pero sus voces tienen más interés como novedad para los completistas. Johnny Guarnieri se pavonea en "Shine", con un ardiente solo digno de la época en que fue escrita la pieza.
https://www.allmusic.com/album/gentleman-of-the-trombone-mw0000232307


Thursday, January 23, 2025

Wardell Gray • Way Out Wardell

 



Review by Mark Romano
This album was recorded live in Los Angeles in 1948, and finds the great Wardell Gray amidst some of the finest musicians of the time. In the late 1940s, the West Coast jazz scene introduced the big band jazz concert idea to the public. At this time in his short career, Gray was starting his ascent and would achieve lasting fame in tenor sax history. The recorded sound on the album is tinny, given that it was recorded in a hall, and the echo is distracting. However, the compact disc cleaned much of this up, and the dueling between the two tenors shines right through. Vido Musso, the other fine tenor here, was with Stan Kenton for a time. His punchy style plays off the smoother swing of Gray. There's also some strong, bright soloing by Howard McGhee, Ernie Royal, Barney Kessel, and Red Callender. The rhythm section swings hard throughout the session, and Gray knows how to ride the wave with a vengeance. He had that effortless tone of Lester Young, and was full with the fire of bop at the same time. His improvisation was prodigious, and he could translate a landslide of ideas through his horn. The genius Erroll Garner, then only 35, renders a fine solo version of "Tenderly." The compact disc version adds the bonus cut "Sweet Georgia Brown." This is what ignited jazz at the summit sounded like in concert in the late 1940s. Recommended.
https://www.allmusic.com/album/way-out-wardell-mw0000234851

///////


Reseña de Mark Romano
Este álbum fue grabado en vivo en Los Ángeles en 1948, y encuentra al gran Wardell Gray en medio de algunos de los mejores músicos de la época. A fines de la década de 1940, la escena del jazz de la Costa Oeste presentó al público la idea de los conciertos de jazz de big band. En este momento de su corta carrera, Gray estaba comenzando su ascenso y alcanzaría una fama duradera en la historia del saxo tenor. El sonido grabado en el álbum es metálico, dado que fue grabado en una sala, y el eco distrae. Sin embargo, el disco compacto limpió gran parte de esto, y el duelo entre los dos tenores brilla a través. Vido Musso, el otro tenor excelente aquí, estuvo con Stan Kenton durante un tiempo. Su estilo contundente juega con el swing más suave de Gray. También hay algunos solos fuertes y brillantes de Howard McGhee, Ernie Royal, Barney Kessel y Red Callender. La sección rítmica oscila con fuerza durante toda la sesión, y Gray sabe cómo subirse a la ola con fuerza. Tenía ese tono sin esfuerzo de Lester Young, y al mismo tiempo estaba lleno del fuego del bop. Su improvisación era prodigiosa y podía traducir una avalancha de ideas a través de su trompa. El genio Erroll Garner, entonces de solo 35 años, hace una excelente versión en solitario de " Tenderly."La versión en disco compacto agrega el corte extra" Sweet Georgia Brown."Así sonaba el jazz encendido en la cumbre en concierto a fines de la década de 1940. Recomendado.
https://www.allmusic.com/album/way-out-wardell-mw0000234851


Friday, December 13, 2024

Nat Pierce • Lowdown

 



Biography
by Richard S. Ginell
Nat Pierce had a long, distinguished, somewhat low-profile career as a champion of latter-day big-band swing, serving as the co-leader of Los Angeles' crack Frank Capp-Nat Pierce Juggernaut and an arranger for several well-known big bands and solo artists. His scores created an irresistible force when allied with a swinging, pushing drummer like Capp, often hewing tightly to the loping drive and tight ensemble of the post-'50s Count Basie orchestra. Likewise, Pierce's spare, tasty piano style not only has been compared to that of Basie, he also subbed very capably -- indeed, almost indistinguishably -- for the great man off and on from the late '50s until Basie's death in 1984.

Pierce studied music at the New England Conservatory of Music back home in Massachusetts, worked with local Boston bands, and ran his own part-time big band featuring Charlie Mariano from 1949 to 1951. Having already started shopping arrangements to Basie and Woody Herman, he joined Herman's Third Herd in 1951 as pianist/arranger, remaining until 1955. Afterward, Pierce settled in New York City, where he became a busy freelance arranger, recording pianist, and occasional leader of bands, working with Ruby Braff, Lester Young, Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Coleman Hawkins, Pee Wee Russell, and Lester Young. Two of his most famous projects took place in 1957 -- writing the arrangements for The Sound of Jazz television show, and playing piano with the Basie rhythm section on the first ear-opening Lambert, Hendricks & Ross album Sing a Song of Basie. In 1961, Pierce rejoined Herman and played a major role in lifting the band into one of its peak periods, serving as chief arranger, road manager, and talent scout until 1966. Afterward, he resumed his freelancing ways, arranging for Anita O'Day, Carmen McRae, Earl Hines, and others, working with the bands of Louie Bellson and Bill Berry, reuniting with Herman, and substituting for Basie and Stan Kenton on occasion. In 1975, four years after a move to Los Angeles, Pierce joined forces with Capp to form the Capp-Pierce Juggernaut, which drew its personnel from the best Los Angeles session players out to decompress from their studio gigs. The band recorded a number of swinging albums for the Concord Jazz label, sometimes with guest vocalists like Joe Williams and Ernestine Anderson. Pierce continued to co-lead the Juggernaut off and on until his death, while also making a brief appearance in the 1977 film New York, New York, touring Europe in 1980 and 1984 as a member of the Countsmen, and recording frequently for Concord as a sideman for Scott Hamilton, Jake Hanna, and others.
https://www.allmusic.com/artist/nat-pierce-mn0000369352/biography

////////


Biografía
por Richard S. Ginell
Nat Pierce tuvo una larga y distinguida carrera, de perfil algo bajo, como defensor del swing de las grandes bandas de los últimos tiempos, como colíder del grupo Frank Capp-Nat Pierce Juggernaut de Los Ángeles y arreglista de varias grandes bandas y solistas conocidos. Sus partituras creaban una fuerza irresistible cuando se aliaban con un batería dinámico y enérgico como Capp, que a menudo se ceñía al ritmo lento y al conjunto compacto de la orquesta de Count Basie posterior a los años cincuenta. Del mismo modo, el estilo al piano de Pierce, sobrio y sabroso, no sólo ha sido comparado con el de Basie, sino que también sustituyó con gran capacidad -de hecho, casi indistinguiblemente- al gran hombre de forma intermitente desde finales de los 50 hasta la muerte de Basie en 1984.

Pierce estudió música en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, en Massachusetts, trabajó con bandas locales de Boston y dirigió su propia big band a tiempo parcial con Charlie Mariano de 1949 a 1951. Habiendo empezado ya a comprar arreglos a Basie y Woody Herman, se unió al Third Herd de Herman en 1951 como pianista/arreglista, permaneciendo hasta 1955. Después, Pierce se estableció en Nueva York, donde se convirtió en un ocupado arreglista independiente, pianista de grabaciones y ocasional líder de bandas, trabajando con Ruby Braff, Lester Young, Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Coleman Hawkins, Pee Wee Russell y Lester Young. Dos de sus proyectos más famosos tuvieron lugar en 1957: escribir los arreglos para el programa de televisión The Sound of Jazz y tocar el piano con la sección rítmica de Basie en el primer álbum de Lambert, Hendricks & Ross Sing a Song of Basie. En 1961, Pierce volvió a unirse a Herman y desempeñó un papel fundamental en el auge de la banda en uno de sus periodos más álgidos, actuando como arreglista jefe, road manager y cazatalentos hasta 1966. Después, reanudó su actividad como freelance, haciendo arreglos para Anita O'Day, Carmen McRae, Earl Hines y otros, trabajando con las bandas de Louie Bellson y Bill Berry, reuniéndose con Herman y sustituyendo a Basie y Stan Kenton en ocasiones. En 1975, cuatro años después de mudarse a Los Ángeles, Pierce unió sus fuerzas a las de Capp para formar el Capp-Pierce Juggernaut, formado por los mejores músicos de sesión de Los Ángeles. La banda grabó varios álbumes de swing para el sello Concord Jazz, a veces con vocalistas invitados como Joe Williams y Ernestine Anderson. Pierce continuó codirigiendo el Juggernaut de forma intermitente hasta su muerte, al tiempo que hacía una breve aparición en la película New York, New York (1977), realizaba una gira por Europa en 1980 y 1984 como miembro de los Countsmen, y grababa con frecuencia para Concord como acompañante de Scott Hamilton, Jake Hanna y otros.
https://www.allmusic.com/artist/nat-pierce-mn0000369352/biography


Thursday, August 8, 2024

Big Joe Turner • Big Joe Rides Again



Review by Scott Yanow
With the exception of one selection ("Pennies from Heaven") left over from his 1956 record The Boss of the Blue, the music on this album was all recorded in September 1959. Veteran blues singer Big Joe Turner returns to his roots, belting out blues and early standards while accompanied by an octet arranged by Ernie Wilkins. Among the key sidemen are the great tenor Coleman Hawkins, trombonist Vic Dickenson, trumpeter Paul Ricard and altoist Jerome Richardson; and the highlights include "Nobody in Mind," "Rebecca" and "Don't You Make Me High." An excellent outing for Turner, whose boisterous style would be largely unchanged over his half-century career.
https://www.allmusic.com/album/big-joe-rides-again-mw0000651666
 
 
Biography
by Matt Collar
A monumental figure in American music, Big Joe Turner was the premiere blues shouter of the post-war era with a roaring voice and hard-swinging style that prefigured rock & roll. Turner started performing in the late 1920s as a singer for Bennie Moten, Count Basie, and others. Over the next couple of decades, he helped define the boogie-woogie, R&B, and jump-blues styles, alongside the likes of Louis Jordan, Wynonie Harris, and Roy Brown. In the early '50s, he laid down the template for rock & roll with hits like "Chains of Love," "Honey Hush," and the landmark "Shake, Rattle & Roll." His style proved an enormous influence on the first generation of rock & roll artists (many of whom covered the songs Turner made famous). Turner continued to perform well into the '70s, having solidified his legendary status by the time of his passing in 1985.

Born Joseph Vernon Turner, Jr. in 1911 in Kansas City, Missouri, Turner was a product of his hometown's swinging, wide-open jazz and blues scene. Blessed with both a big voice and large stature (hence the nickname) Turner looked more than mature enough by his teens to gain entry to various K.C. night clubs. He ended up simultaneously tending bar and singing the blues before hooking up with boogie piano master Pete Johnson during the early '30s. Theirs was a partnership that would endure for 13 years.

The pair initially traveled to New York at John Hammond's behest in 1936. On December 23, 1938, they appeared in the fabled Spirituals to Swing concert at Carnegie Hall on a bill with Big Bill Broonzy, Sonny Terry, the Golden Gate Quartet, and Count Basie. Turner and Johnson performed "Low Down Dog" and "It's All Right, Baby" in that historic show, kicking off a boogie-woogie craze that landed them a long-running slot at the Cafe Society (along with piano giants Meade "Lux" Lewis and Albert Ammons).

As 1938 came to a close, Turner and Johnson waxed the thundering "Roll 'Em Pete" for Vocalion. It was a thrilling uptempo number anchored by Johnson's crashing 88s, and Turner would re-record it many times over the decades. Turner and Johnson waxed their seminal blues "Cherry Red" the next year for Vocalion with trumpeter Hot Lips Page and a full combo in support. In 1940, the massive shouter moved over to Decca and cut "Piney Brown Blues" with Johnson rippling the ivories. But not all of Turner's Decca sides teamed him with Johnson; Willie "The Lion" Smith accompanied him on the mournful "Careless Love," while Freddie Slack's Trio provided backing for "Rocks in My Bed" in 1941.

Turner ventured out to the West Coast during the war years, building quite a following while ensconced on the L.A. circuit. In 1945, he signed on with National Records and cut some fine small combo platters under Herb Abramson's supervision. Turner remained with National through 1947, belting an exuberant "My Gal's a Jockey" that became his first national R&B smash. Contracts didn't stop him from waxing an incredibly risqué two-part "Around the Clock" for the aptly named Stag imprint (as Big Vernon) in 1947. There were also solid sessions for Aladdin that year that included a wild vocal duel with one of Turner's principal rivals, Wynonie Harris, on the ribald two-part "Battle of the Blues."

Most West Coast indie labels in the late '40s boasted at least one or two Turner titles in their catalogs. The shouter bounced from RPM to Down Beat/Swing Time to MGM (all those dates were anchored by Johnson's piano) to the Texas-based Freedom (which moved some of their masters to Specialty) to Imperial in 1950 (his New Orleans backing crew there included a young Fats Domino on piano). But apart from the 1950 Freedom 78 "Still in the Dark," none of Turner's records were selling particularly well. When Atlantic Records bosses Abramson and Ahmet Ertegun fortuitously dropped by the Apollo Theater to check out Count Basie's band one day, they discovered that Turner had temporarily replaced Jimmy Rushing as the Basie band's frontman, and he was having a tough go of it. Atlantic picked up his spirits by picking up his recording contract, and Turner's heyday was about to begin.

At Turner's first Atlantic date in April of 1951, he imparted a gorgeously world-weary reading to the moving blues ballad "Chains of Love" (co-penned by Ertegun and pianist Harry Van Walls) that restored him to the uppermost reaches of the R&B charts. From there, the hits came in droves: "Chill Is On," "Sweet Sixteen" (yeah, the same downbeat blues B.B. King's usually associated with; Turner did it first), and "Don't You Cry" were all done in New York, and all hit big.

Turner had no problem whatsoever adapting his prodigious pipes to whatever regional setting he was in. In 1953, he cut his first R&B chart-topper, the storming rocker "Honey Hush" (later covered by Johnny Burnette and Jerry Lee Lewis), in New Orleans, with trombonist Pluma Davis and tenor saxman Lee Allen in rip-roaring support. Before the year was through, he stopped off in Chicago to record with slide guitarist Elmore James' considerably rougher-edged combo and hit again with the salacious "T.V. Mama."

Prolific Atlantic house writer Jesse Stone was the source of Turner's biggest smash of all, "Shake, Rattle and Roll," which proved his second chart-topper in 1954. With the Atlantic brain trust reportedly chiming in on the chorus behind Turner's rumbling lead, the song sported enough pop possibilities to merit a considerably cleaned-up cover by Bill Haley & the Comets (and a subsequent version by Elvis Presley that came a lot closer to the original's leering intent).

Suddenly, at the age of 43, Turner was a rock star. His jumping follow-ups -- "Well All Right," "Flip Flop and Fly," "Hide and Seek," "Morning, Noon and Night," "The Chicken and the Hawk" -- all mined the same good-time groove as "Shake, Rattle and Roll," with crisp backing from New York's top session aces and typically superb production by Ertegun and Jerry Wexler.

Turner turned up on a couple episodes of the groundbreaking TV program Showtime at the Apollo during the mid-'50s, commanding center stage with a joyous rendition of "Shake, Rattle and Roll" in front of saxman Paul "Hucklebuck" Williams' band. Nor was the silver screen immune to his considerable charms: Turner mimed a couple of numbers in the 1957 film Shake Rattle & Rock (Fats Domino and Mike "Mannix" Connors also starred in the flick).

Updating the pre-war number "Corrine Corrina" was an inspired notion that provided Turner with another massive seller in 1956. But after the two-sided hit "Rock a While"/"Lipstick Powder and Paint" later that year, his Atlantic output swiftly faded from commercial acceptance. Atlantic's recording strategy wisely involved recording Turner in a jazzier setting for the adult-oriented album market; to that end, a Kansas City-styled set (with his former partner Johnson at the piano stool) was laid down in 1956 and remains a linchpin of his legacy.

Turner stayed on at Atlantic into 1959, but nobody bought his violin-enriched remake of "Chains of Love" (on the other hand, a revival of "Honey Hush" with King Curtis blowing a scorching sax break from the same session was a gem in its own right). The '60s didn't produce too much of lasting substance for the shouter -- he actually cut an album with longtime admirer Haley and his latest batch of Comets in Mexico City in 1966.

By the tail-end of the decade, Turner's essential contributions to blues history were beginning to receive proper recognition; he cut LPs for BluesWay and BluesTime. During the '70s and '80s, Turner recorded prolifically for Norman Granz's jazz-oriented Pablo label. These were super-relaxed impromptu sessions that often paired the allegedly illiterate shouter with various jazz luminaries in what amounted to loosely run jam sessions. Turner contentedly roared the familiar lyrics of one or another of his hits, then sat back while somebody took a lengthy solo. Other notable album projects included a 1983 collaboration with Roomful of Blues, Blues Train, for Muse. Although health problems and the size of his humongous frame forced him to sit down during his latter-day performances, Turner continued to tour until shortly before his death in 1985. They called him the Boss of the Blues, and the appellation was truly a fitting one: when Turner shouted a lyric, you were definitely at his beck and call.
https://www.allmusic.com/artist/big-joe-turner-mn0000060726/biography

///////

Reseña de Scott Yanow
Con la excepción de una selección ("Pennies from Heaven") que quedó de su disco de 1956 The Boss of the Blue, la música de este álbum fue grabada en septiembre de 1959. El veterano cantante de blues Big Joe Turner regresa a sus raíces, cantando blues y estándares tempranos acompañado por un octeto arreglado por Ernie Wilkins. Entre los sidemen dominantes están el gran tenor Coleman Hawkins, el trombonista Vic Dickenson, el trompetista Paul Ricard y el trompetista Jerome Richardson; y los puntos culminantes incluyen "Nobody in Mind", "Rebecca" y "Don't You Make Me High". Una excelente salida para Turner, cuyo estilo bullicioso no se modificaría en gran medida a lo largo de su carrera de medio siglo.
https://www.allmusic.com/album/big-joe-rides-again-mw0000651666 


Biografía
por Matt Collar
Big Joe Turner, una figura monumental de la música estadounidense, fue el principal cantante de blues de la época de posguerra, con una voz rugiente y un estilo duro que prefiguró el rock & roll. Turner empezó a actuar a finales de los años 20 como cantante de Bennie Moten, Count Basie y otros. Durante las dos décadas siguientes, ayudó a definir los estilos boogie-woogie, R&B y jump-blues, junto a músicos como Louis Jordan, Wynonie Harris y Roy Brown. A principios de los años 50, estableció la plantilla del rock & roll con éxitos como "Chains of Love", "Honey Hush" y el emblemático "Shake, Rattle & Roll". Su estilo ejerció una enorme influencia en la primera generación de artistas de rock & roll (muchos de los cuales versionaron las canciones que Turner hizo famosas). Turner continuó actuando hasta bien entrada la década de los 70, habiendo consolidado su estatus de leyenda en el momento de su fallecimiento en 1985.

Nacido como Joseph Vernon Turner, Jr. en 1911 en Kansas City, Missouri, Turner era un producto de la escena de jazz y blues de su ciudad natal. Dotado de una gran voz y una gran estatura (de ahí su apodo), Turner parecía lo suficientemente maduro en su adolescencia como para entrar en varios clubes nocturnos de Kansas City. Acabó atendiendo el bar y cantando blues al mismo tiempo, antes de unirse al maestro del piano boogie Pete Johnson a principios de los años 30. La suya fue una asociación que perduró durante 13 años.

La pareja viajó inicialmente a Nueva York a instancias de John Hammond en 1936. El 23 de diciembre de 1938, aparecieron en el legendario concierto Spirituals to Swing en el Carnegie Hall, junto a Big Bill Broonzy, Sonny Terry, el Golden Gate Quartet y Count Basie. Turner y Johnson interpretaron "Low Down Dog" y "It's All Right, Baby" en ese histórico espectáculo, iniciando una locura por el boogie-woogie que les valió un espacio de larga duración en el Cafe Society (junto con los gigantes del piano Meade "Lux" Lewis y Albert Ammons).

A finales de 1938, Turner y Johnson grabaron para Vocalion la estruendosa "Roll 'Em Pete". Se trata de un emocionante número uptempo anclado por los estruendosos 88s de Johnson, y Turner lo volvería a grabar muchas veces a lo largo de las décadas. Turner y Johnson grabaron su blues seminal "Cherry Red" al año siguiente para Vocalion con el trompetista Hot Lips Page y un combo completo de apoyo. En 1940, el enorme gritón se pasó a Decca y grabó "Piney Brown Blues" con Johnson tocando los marfiles. Pero no todos los temas de Turner en Decca se hicieron con Johnson; Willie "The Lion" Smith le acompañó en el lúgubre "Careless Love", mientras que el Freddie Slack's Trio le acompañó en "Rocks in My Bed" en 1941.

Turner se aventuró en la Costa Oeste durante los años de la guerra, y consiguió un buen número de seguidores mientras estaba instalado en el circuito de Los Ángeles. En 1945, firmó con National Records y grabó algunas pequeñas placas de combo bajo la supervisión de Herb Abramson. Turner permaneció con National hasta 1947, cantando un exuberante "My Gal's a Jockey" que se convirtió en su primer éxito nacional de R&B. Los contratos no le impidieron grabar un tema increíblemente atrevido en dos partes, "Around the Clock", para el sello Stag (como Big Vernon) en 1947. También hubo sólidas sesiones para Aladdin ese año, que incluyeron un salvaje duelo vocal con uno de los principales rivales de Turner, Wynonie Harris, en el desgarrador bipartito "Battle of the Blues".

La mayoría de los sellos discográficos independientes de la Costa Oeste a finales de los años 40 contaban con al menos uno o dos títulos de Turner en sus catálogos. El cantante pasó de RPM a Down Beat/Swing Time, a MGM (todas esas fechas estaban ancladas por el piano de Johnson), a Freedom, con sede en Texas (que trasladó algunos de sus discos a Specialty), a Imperial en 1950 (su equipo de apoyo de Nueva Orleans incluía a un joven Fats Domino al piano). Pero aparte del Freedom 78 de 1950 "Still in the Dark", ninguno de los discos de Turner se vendía especialmente bien. Cuando los jefes de Atlantic Records, Abramson y Ahmet Ertegun, se pasaron un día por el Apollo Theater para ver a la banda de Count Basie, descubrieron que Turner había sustituido temporalmente a Jimmy Rushing como líder de la banda de Basie, y que lo estaba pasando mal. Atlantic le levantó el ánimo al firmar su contrato de grabación, y el apogeo de Turner estaba a punto de comenzar.

En la primera cita de Turner con Atlantic, en abril de 1951, ofreció una magnífica lectura de la conmovedora balada de blues "Chains of Love" (coescrita por Ertegun y el pianista Harry Van Walls) que le devolvió a los primeros puestos de las listas de R&B. A partir de ahí, los éxitos se sucedieron: "Chill Is On", "Sweet Sixteen" (sí, el mismo blues deprimente con el que se suele asociar a B.B. King; Turner lo hizo primero), y "Don't You Cry" se hicieron en Nueva York, y todos triunfaron.

Turner no tuvo ningún problema en adaptar sus prodigiosas gaitas a cualquier entorno regional en el que se encontrara. En 1953, grabó en Nueva Orleans su primer éxito en las listas de R&B, el asombroso tema rockero "Honey Hush" (que más tarde fue versionado por Johnny Burnette y Jerry Lee Lewis), con el trombonista Pluma Davis y el saxo tenor Lee Allen como apoyo. Antes de que terminara el año, se detuvo en Chicago para grabar con el combo del guitarrista de slide Elmore James, considerablemente más duro, y golpeó de nuevo con la salaz "T.V. Mama".

El prolífico guionista de Atlantic Jesse Stone fue la fuente del mayor éxito de Turner, "Shake, Rattle and Roll", que fue su segundo éxito en las listas de éxitos de 1954. Con la colaboración de los cerebros de Atlantic en el estribillo tras la estruendosa voz principal de Turner, la canción tenía suficientes posibilidades pop como para merecer una versión considerablemente mejorada de Bill Haley & the Comets (y una versión posterior de Elvis Presley que se acercaba mucho más a la intención lasciva del original).

De repente, a los 43 años, Turner era una estrella del rock. Sus siguientes canciones - "Well All Right", "Flip Flop and Fly", "Hide and Seek", "Morning, Noon and Night", "The Chicken and the Hawk"- explotaron el mismo ritmo de buen tiempo que "Shake, Rattle and Roll", con el apoyo de los mejores ases de la sesión de Nueva York y una producción magnífica de Ertegun y Jerry Wexler.

Turner apareció en un par de episodios del innovador programa de televisión Showtime at the Apollo a mediados de los 50, dominando el escenario con una alegre interpretación de "Shake, Rattle and Roll" al frente de la banda del saxofonista Paul "Hucklebuck" Williams. Tampoco la pantalla de cine fue inmune a sus considerables encantos: Turner hizo la mímica de un par de números en la película de 1957 Shake Rattle & Rock (Fats Domino y Mike "Mannix" Connors también protagonizaron la película).

La actualización del número de preguerra "Corrine Corrina" fue una idea inspirada que proporcionó a Turner otro éxito de ventas en 1956. Pero después del éxito de dos caras "Rock a While"/"Lipstick Powder and Paint" de ese mismo año, su producción en Atlantic perdió rápidamente la aceptación comercial. La estrategia de grabación de Atlantic consistió en grabar a Turner en un entorno más jazzístico para el mercado de los álbumes orientados a los adultos; para ello, en 1956 se grabó un conjunto al estilo de Kansas City (con su antiguo compañero Johnson al piano) que sigue siendo uno de los pilares de su legado.

Turner permaneció en Atlantic hasta 1959, pero nadie compró su remake de "Chains of Love", enriquecido con violín (por otro lado, un revival de "Honey Hush" con King Curtis soplando un abrasador corte de saxo de la misma sesión fue una joya por derecho propio). Los años 60 no produjeron demasiada sustancia duradera para el gritón; de hecho, grabó un álbum con su admirador de siempre, Haley, y su última hornada de Comets en Ciudad de México en 1966.

A finales de la década, las contribuciones esenciales de Turner a la historia del blues empezaron a recibir el reconocimiento adecuado; grabó LPs para BluesWay y BluesTime. Durante los años 70 y 80, Turner grabó prolíficamente para el sello Pablo, orientado al jazz, de Norman Granz. Se trataba de sesiones improvisadas muy relajadas que a menudo emparejaban al supuestamente analfabeto gritón con varias luminarias del jazz en lo que equivalía a sesiones de improvisación sin rumbo fijo. Turner rugía alegremente las conocidas letras de uno u otro de sus éxitos y luego se sentaba mientras alguien hacía un largo solo. Otros proyectos discográficos notables fueron una colaboración en 1983 con Roomful of Blues, Blues Train, para Muse. Aunque los problemas de salud y el tamaño de su enorme cuerpo le obligaron a sentarse durante sus últimas actuaciones, Turner siguió de gira hasta poco antes de su muerte en 1985. Le llamaban el Jefe del Blues, y el apelativo era realmente acertado: cuando Turner gritaba una letra, estabas definitivamente a su disposición.
https://www.allmusic.com/artist/big-joe-turner-mn0000060726/biography


Friday, June 28, 2024

Ruby Braff • Linger Awhile

 


Review by Ken Dryden
This compilation combines tracks from three separate early-'50s recording sessions. Braff, heard on trumpet rather than cornet, is in great form, and is joined by Vic Dickenson, Nat Pierce, and now-obscure tenor saxophonist Samuel Margolis on a swinging "Sweet Sue." Two tracks come from a Dickenson-led date; the best is a very relaxed take on "I Cover the Waterfront." Only one selection comes from a meeting of Braff and fellow trumpeter Buck Clayton, but it's a gem -- an extended look at "I Can't Get Started." As with many Vanguard reissues of recent vintage, the only complaint is that each of the record dates merited a separate re-release instead of this enjoyable but piecemeal anthology CD.
https://www.allmusic.com/album/linger-awhile-mw0000258734

///////

Reseña de Ken Dryden
Esta recopilación combina temas de tres sesiones de grabación independientes de principios de los 50. Braff, a la trompeta en lugar de a la corneta, está en plena forma, y se le unen Vic Dickenson, Nat Pierce y el saxofonista tenor Samuel Margolis, ahora en paradero desconocido, en un swing "Sweet Sue". Dos temas proceden de una cita liderada por Dickenson; el mejor es una versión muy relajada de "I Cover the Waterfront". Sólo una selección proviene de una reunión de Braff y su compañero trompetista Buck Clayton, pero es una joya: una extensa mirada a "I Can't Get Started". Como con muchas reediciones de Vanguard de época reciente, la única queja es que cada una de las fechas de grabación merecía una reedición separada en lugar de este CD antológico agradable pero fragmentario.
https://www.allmusic.com/album/linger-awhile-mw0000258734


Tuesday, May 28, 2024

Sidney Bechet & Buck Clayton Sextet • In Concert At The Brussels Fair

 


A long unavailable Brussels concert by Sidney Bechet!!!
Sidney Bechet's last live recording ever and his only collaboration with trumpeter Buck Clayton. Trombonist Vic Dickenson also shines on this memorable performance "As Sidney Bechet said, jazz keeps moving through the generations -its roots refreshed with more enlivening sounds of surprise." Nat Hentoff
https://www.jazzmessengers.com/en/4328/sidney-bechet/sextet-brussels-fair-1958

///////

¡¡¡Un concierto de Sidney Bechet en Bruselas que no estaba disponible desde hace mucho tiempo!!!
La última grabación en directo de Sidney Bechet y su única colaboración con el trompetista Buck Clayton. El trombonista Vic Dickenson también brilla en esta memorable actuación «Como dijo Sidney Bechet, el jazz sigue moviéndose a través de las generaciones -sus raíces refrescadas con más vivificantes sonidos de sorpresa.» Nat Hentoff
https://www.jazzmessengers.com/en/4328/sidney-bechet/sextet-brussels-fair-1958


Friday, May 10, 2024

Jo Jones • The Main Man

 



65 at the time and still in fine form, drummer Jo Jones had a rare opportunity to lead his own album for Pablo in 1976; the music has since been reissued on an OJC CD - Jones jams through four swing standards and a couple of basic originals with an all-star group including both Harry "Sweets" Edison and Roy Eldridge on trumpets, trombonist Vic Dickenson, tenor saxophonist Eddie "Lockjaw" Davis, pianist Tommy Flanagan, rhythm guitarist Freddie Green and bassist Sam Jones - The music is very much in the Count Basie groove, with purposeful and concise solos, along with some good spots for the leader.

///////

A sus 65 años y todavía en plena forma, el batería Jo Jones tuvo la rara oportunidad de dirigir su propio álbum para Pablo en 1976; la música se ha reeditado desde entonces en un CD de OJC. Jones toca cuatro estándares de swing y un par de originales básicos con un grupo de estrellas que incluye a Harry "Sweets" Edison y Roy Eldridge a las trompetas, el trombonista Vic Dickenson, el saxofonista tenor Eddie "Lockjaw" Davis, el pianista Tommy Flanagan, el guitarrista rítmico Freddie Green y el bajista Sam Jones. La música está muy en la onda de Count Basie, con solos decididos y concisos, junto con algunos buenos momentos para el líder.

 




Friday, January 5, 2024

Eddie Condon • Eddie Condon In Japan

 



Review by Scott Yanow  
By 1964, Eddie Condon was not recording all that regularly; in fact this CD has his only recording from the 1963-67 period. Condon, who does some announcing and contributes some barely audible rhythm guitar, is joined by a particularly strong group consisting of trumpeter Buck Clayton, trombonist Vic Dickenson, tenor saxophonist Bud Freeman, clarinetist Pee Wee Russell, pianist Dick Cary (doubling on alto horn), bassist Jack Lesberg and drummer Cliff Leeman. The band plays Dixieland and swing standards with spirit and enthusiasm while singer Jimmy Rushing takes four vocals including a previously unissued "Blues Medley." The CD reissue also adds "new" versions of "Caravan" and "Basin Street Blues"; other highlights include "I Can't Believe That You're in Love with Me," "Pee Wee's Blues," "Royal Garden Blues" and Dickenson's charming feature on "Manhattan". Recommended.
https://www.allmusic.com/album/in-japan-mw0000273398

///////


Reseña de Scott Yanow  
En 1964, Eddie Condon no estaba grabando con tanta regularidad; de hecho, este CD tiene su única grabación del período 1963-67. Condon, que hace algunos anuncios y aporta una guitarra rítmica apenas audible, se une a un grupo particularmente fuerte formado por el trompetista Buck Clayton, el trombonista Vic Dickenson, el saxofonista tenor Bud Freeman, el clarinetista Pee Wee Russell, el pianista Dick Cary (doblando en la trompa alta), el bajista Jack Lesberg y el baterista Cliff Leeman. La banda toca Dixieland y estándares de swing con espíritu y entusiasmo, mientras que el cantante Jimmy Rushing toma cuatro voces, incluido un "Popurrí de Blues" no publicado anteriormente. La reedición en CD también agrega "nuevas" versiones de "Caravan" y "Basin Street Blues"; otros aspectos destacados incluyen "I Can't Believe That You're in Love with Me", "Pee Wee's Blues", "Royal Garden Blues" y la encantadora característica de Dickenson en " Manhattan". Recomendado.
https://www.allmusic.com/album/in-japan-mw0000273398