egroj world: Hubert Laws
Showing posts with label Hubert Laws. Show all posts
Showing posts with label Hubert Laws. Show all posts

Tuesday, November 18, 2025

Hubert Laws • Morning Star

 



Review by Thom Jurek
After the success of 1970's Afro-Classic, Hubert Laws re-teamed with arranger/conductor Don Sebesky for 1972's Morning Star, his third date for producer Creed Taylor's CTI. Laws' sidemen for the date included Ron Carter on bass, Bob James on electric piano, Billy Cobham and Ralph McDonald on drums, guitarist John Tropea, and vibraphonist/percussionist Dave Friedman. Rather than follow up Afro-Classic with another program of primarily classical numbers, Taylor, Laws, and Sebesky employed a large string, wind, and brass ensemble and went to the pop-jazz side of the spectrum. The title track of this gorgeous set is a laid-back, lilting jazz tune with Laws' flute introducing the melody, followed by a tight, economical yet lengthy and expressive James solo and the winds flowing in momentarily before the brass explodes into a gorgeous swing before disappearing again very quickly. James' solo flows through both beautifully. Laws' own break is impressionistic, yet full of elemental swing and classical flourishes. On the beautifully textured reading of "Where Is the Love," Laws' flute plays and darts soulfully around the melody as James colors the margins and Carter ushers in a groove change with his diligent lines accenting Cobham's backbeat. The strings, sweet as they are, underscore rather than overpower the band, adding an entirely different dimension to the arrangement. The reading of "Amazing Grace" is introduced slowly by Laws playing the melody in the lower register. James joins him on the changes before the strings enter sparsely at the minute mark. They color Laws' flute with elegance and a touch of Celtic hymnody. A harp duets with Laws on the third verse; violins and cellos brighten it sparely. When Carter enters, the tempo picks up; the mood changes instantly. It begins to sway, shimmer, and shift, reaching nearly transcendent heights of expression before it all quiets down to Laws' flute unaccompanied, improvising on Bach before returning to the folk roots of the song. These are just the highlights; Morning Star is a joy all the way through, whether it's in the bluesy soul-jazz of "No More" or the occasionally abstract "What Do You Think of This World Now?," which riffs on "America the Beautiful." It's Laws at his very best; it helped define the essence of CTI. 
https://www.allmusic.com/album/morning-star-mw0000921262

///////


Reseña de Thom Jurek
Tras el éxito de Afro-Classic en 1970, Hubert Laws volvió a colaborar con el arreglista y director Don Sebesky para Morning Star en 1972, su tercer álbum para CTI, el sello del productor Creed Taylor. Los músicos que acompañaron a Laws en esta grabación fueron Ron Carter al bajo, Bob James al piano eléctrico, Billy Cobham y Ralph McDonald a la batería, el guitarrista John Tropea y el vibrafonista y percusionista Dave Friedman. En lugar de continuar la línea de Afro-Classic con otro programa de piezas principalmente clásicas, Taylor, Laws y Sebesky emplearon una amplia sección de cuerdas, vientos y metales, incursionando en el jazz pop. El tema que da título a este magnífico disco es una relajada y cadenciosa pieza de jazz, con la flauta de Laws introduciendo la melodía, seguida de un solo de James preciso, conciso, extenso y expresivo, y los vientos haciendo una breve aparición antes de que los metales irrumpan en un swing magnífico para luego desvanecerse rápidamente. El solo de James fluye con maestría entre ambos pasajes. La interpretación de Laws es impresionista, pero a la vez rebosante de swing esencial y florituras clásicas. En la bellamente texturizada versión de "Where Is the Love", la flauta de Laws juega y se mueve con alma alrededor de la melodía mientras James matiza los matices y Carter introduce un cambio de ritmo con sus diligentes líneas que acentúan el contratiempo de Cobham. Las cuerdas, dulces como son, subrayan en lugar de eclipsar a la banda, añadiendo una dimensión completamente diferente al arreglo. La interpretación de "Amazing Grace" se introduce lentamente con Laws tocando la melodía en el registro grave. James se une a él en los cambios antes de que las cuerdas entren con cautela al minuto. Colorean la flauta de Laws con elegancia y un toque de himnodia celta. Un arpa hace un dúo con Laws en la tercera estrofa; violines y violonchelos la iluminan con sutileza. Cuando entra Carter, el tempo se acelera; el ambiente cambia instantáneamente. Comienza a mecerse, a brillar y a transformarse, alcanzando cotas de expresión casi trascendentales antes de que todo se calme con la flauta de Laws a capella, improvisando sobre Bach antes de regresar a las raíces folk de la canción. Estos son solo algunos de los momentos más destacados; Morning Star es una delicia de principio a fin, ya sea en el soul-jazz con tintes de blues de "No More" o en la a veces abstracta "What Do You Think of This World Now?", que se inspira en "America the Beautiful". Es Laws en su mejor momento; ayudó a definir la esencia de CTI.
https://www.allmusic.com/album/morning-star-mw0000921262


Saturday, August 16, 2025

Bill Mason • Gettin' Off

 



Originally Hailing From Columbus, Ohio, Where He Was Born In July 1948, Bill Mason, The Son Of A Baptist Minister, Had First Learnt Music In Church. Starting Out On Piano He Switched To Organ In His Late Teens. Mason Had Come To Bob Porter's Attention When As Part Of The Bryant Group He Recorded At Prestige On Two Sessions In 1971. Bill Mason Proves Himself A Formidable Leader With His Solo Album, The Aptly Titled Jazz-funk Outing gettin' Off'. The Album's Physicality Is Astounding, Mason Is An Extraordinary Soulful Hammond Organist, Conjuring Spiraling, Spellbinding Grooves That Seem To Grow Deeper And More Relentless With Each Successive Track. He Also Proves His Talent As A Composer With Originals Like "mister Jay" And The Scorching Title Cut Standing Tall Alongside Covers Highlighted By Al Green's Immortal "let's Stay Together".
Gettin' Off Features Idris Muhammad On Drums, Which Means A Frenzy Of Funky Jb-influenced Over-the-top Soul-jazz Drumming. Featured On Bass Is The Legendary Gordon Edwards (known For His Work With James Brown, Weldon Irvine, Funk Inc., Aretha Franklin, Etc.) And Saxophone Duties Are Handled By Hubert Laws (quincy Jones, Gil Scott Heron, Moondog).
All Of The Above Is Carefully Overseen By Engineer Rudy Van Gelder & Producer Bob Porter (known For Their Work With Herbie Hancock, Coltrane, Thelonious Monk, Miles Davis...and Many Others). Bill Mason's First (and Only) Album Was Originally Released In 1972 On Eastbound Records, Super Rare And Fetching Large Sums On The Collectors Market.
https://www.deejay.de/Bill_Mason_Gettin_Off_TWM18_Vinyl__321951

///////

Originario de Columbus, Ohio, donde nació en julio de 1948, Bill Mason, el hijo de un ministro bautista, había aprendido primero música en la iglesia. Empezando con el piano, cambió al órgano en su adolescencia. Mason llamó la atención de Bob Porter cuando, como parte del grupo Bryant, grabó en dos sesiones en 1971. Bill Mason demostró ser un líder formidable con su álbum solista, The Aptly Titled Jazz-funk Outing gettin' Off'. La física del álbum es asombrosa, Mason es un extraordinario organista Hammond, conjurando espirales, hechizando surcos que parecen crecer más profundos e implacables con cada pista sucesiva. También demuestra su talento como compositor con originales como "Mr. Jay" y el abrasador título cortado en alto junto a portadas destacadas por el inmortal "Let's Stay Together" de Al Green.
En "Gettin' Off" aparece Idris Muhammad en la batería, lo que significa un frenesí de tambores Soul-jazz influenciados por el Funky Jb. En el bajo aparece el legendario Gordon Edwards (conocido por su trabajo con James Brown, Weldon Irvine, Funk Inc., Aretha Franklin, etc.) Y los deberes de saxofón son manejados por Hubert Laws (Quincy Jones, Gil Scott Heron, Moondog).
Todo lo anterior es cuidadosamente supervisado por el ingeniero Rudy Van Gelder y el productor Bob Porter (conocido por su trabajo con Herbie Hancock, Coltrane, Thelonious Monk, Miles Davis... y muchos otros). El primer (y único) álbum de Bill Mason fue lanzado originalmente en 1972 en Eastbound Records, Super Rare and Fetching Large Sums On The Collectors Market.
https://www.deejay.de/Bill_Mason_Gettin_Off_TWM18_Vinyl__321951
 
 
 
 

 

Wednesday, June 25, 2025

Soul Flutes • Trust In Me


Review
by Richard S. Ginell 
This is a sneaky one. Probably because Herbie Mann was under contract to Atlantic at the time, producer Creed Taylor completely omits Mann's name on the jacket and liner (A&M's Glory Of Love, by contrast, was put out as a Mann LP) and put this out under the pseudonym "Soul Flutes." The liner notes obliquely refer to a mysterious headliner known only as the Fluteman, but it's easy to tell that Mann is the flutist on this LP, backed now and then by a small choir of two to four "ghost" flutes. At any rate, it's a pretty good series of sessions, with Don Sebesky scoring subtly for the flute ensemble, Eric Gale adding his distinctive rhythm and solo guitar, and the usual A&M/CTI rhythm section of Herbie Hancock, Ron Carter and Grady Tate providing impeccable support. The tracks are short, made for airplay (some were actually heard on the air), best when translating calypso ("Day-O"), creating a golden mellow vision of "Early Autumn," or doing a rollicking turn on a country & western tune "Buckaroo" (though it fades out just as Herbie really gets rolling). Maybe one day, A&M's current custodians at PolyGram will see fit to re-release this music under its headliner's rightful name.

///////

Reseña:
Este es un engaño. Probablemente porque Herbie Mann estaba bajo contrato con Atlantic en ese momento, el productor Creed Taylor omite completamente el nombre de Mann en la chaqueta y el forro (Glory Of Love de A&M, por el contrario, se publicó como un LP de Mann) y publicó esto bajo el seudónimo de "Soul Flutes". Las notas del forro se refieren oblicuamente a un misterioso titular conocido sólo como el Fluteman, pero es fácil decir que Mann es el flautista en este LP, respaldado de vez en cuando por un pequeño coro de dos a cuatro flautas "fantasma". En cualquier caso, es una serie de sesiones bastante buena, con Don Sebesky anotando sutilmente para el conjunto de flautas, Eric Gale añadiendo su distintivo ritmo y guitarra solista, y la habitual sección rítmica A&M/CTI de Herbie Hancock, Ron Carter y Grady Tate proporcionando un apoyo impecable. Los temas son cortos, hechos para ser tocados en el aire (algunos se escucharon en el aire), mejor cuando se traduce el calypso ("Day-O"), creando una visión dorada y melodiosa de "Early Autumn", o haciendo un giro alegre en una melodía country & western "Buckaroo" (aunque se desvanece justo cuando Herbie se pone a tocar). Tal vez algún día, los actuales custodios de A&M en PolyGram consideren oportuno relanzar esta música bajo el nombre que le corresponde.
por Richard S. Ginell 




Tuesday, April 8, 2025

Grant Green • The Main Attraction



En este álbum Grant se inclina hacia el blues y el funky, lo cual puede decepcionar a su fans por abandonar en parte su estilo netamente jazzístico. En mi caso trato de escuchar el disco desde la perpectiva de la época, no olvidemos que los buenos músicos en general buscan siempre nuevos sonidos, otros enfoques a su estilo y en definitiva no quedarse con lo que dió buenos frutos.



Biografía del artista por Michael Erlewine
Un jugador severamente subestimado durante su vida, Grant Green es uno de los grandes héroes anónimos de la guitarra de jazz. Combinó una amplia base en R&B con un dominio del bebop y la simplicidad que puso la expresividad por encima de la experiencia técnica. Green fue un magnífico intérprete de blues, y aunque su material posterior fue predominantemente blues y R&B, también fue un maravilloso solista de balada y estándares. Era un admirador particular de Charlie Parker, y su fraseo a menudo lo reflejaba.
Grant Green nació en St. Louis en 1935 (aunque muchos registros durante su vida mencionan incorrectamente 1931). Aprendió su instrumento en la escuela primaria de su padre guitarrista, y tocaba profesionalmente a la edad de trece años con un grupo de gospel. Trabajó en conciertos en su ciudad natal y en East St. Louis, Illinois -- tocando en los años 50 con Jimmy Forrest, Harry Edison y Lou Donaldson -- hasta que se mudó a Nueva York en 1960 por sugerencia de Donaldson. Green le dijo a Dan Morgenstern en una entrevista con Down Beat: "Lo primero que aprendí a tocar fue el boogie-boogie. Entonces tuve que hacer mucho rock & roll. Todo es blues, de todos modos."
A principios de los años 60, tanto su fluida y sabrosa interpretación en combos de órgano/guitarra/batería como sus otras fechas para Blue Note establecieron a Green como una estrella, aunque rara vez obtuvo el respeto de la crítica dado a otros jugadores. Colaboró con muchos organistas, entre ellos el Hermano Jack McDuff, Sam Lazar, Baby Face Willette, Gloria Coleman, Big John Patton y Larry Young. Estuvo fuera de escena por un tiempo a mediados de los 60, pero regresó con fuerza a finales de los 60 y 70. Green jugó con Stanley Turrentine, Dave Bailey, Yusef Lateef, Joe Henderson, Hank Mobley, Herbie Hancock, McCoy Tyner y Elvin Jones.
Lamentablemente, los problemas de drogas interrumpieron su carrera en los años 60, y sin duda contribuyeron a la enfermedad que sufrió a finales de los 70. Green fue hospitalizado en 1978 y murió un año después. A pesar de algunos LPs bastante desiguales cerca del final de su carrera, el gran cuerpo de su obra representa un maravilloso soul-jazz, bebop y blues.
Aunque menciona a Charlie Christian y Jimmy Raney como influencias, Green siempre dijo que escuchaba a los trompetistas (Charlie Parker y Miles Davis) y no a otros guitarristas, y se nota. Ningún otro jugador tiene este tipo de linealidad de nota única (evita tocar los acordes). Hay muy poco del elemento intelectual en el toque de Green, y su técnica está siempre al servicio de su música. Y es la música, simple y llanamente, lo que hace que Green sea único.
El toque de Green es inmediatamente reconocible, quizás más que cualquier otro guitarrista. El verde ha sido casi sistemáticamente ignorado por los aficionados al jazz con una inclinación hacia el lado frío, y sólo recientemente ha empezado a ser apreciado por su increíble musicalidad. Quizás ningún guitarrista ha manejado nunca los estándares y baladas con la brillantez de Grant Green. Mosaic, el sello de reedición de jazz más importante del país, publicó una maravillosa colección The Complete Blue Note Recordings con Sonny Clark, que incluye álbumes de los primeros años de la década de los'60, además de temas no publicados. Algunos de los mejores ejemplos del trabajo de Green se pueden encontrar allí.
Biografía del artista
Green nació el 6 de junio de 1931 en St. Louis, Missouri. Se presentó por primera vez en un ambiente profesional a la edad de 13. Sus primeras influencias fueron Charlie Christian y Charlie Parker; sin embargo, tocó en extensos conciertos de R & B en su ciudad natal y en East Saint Louis, IL, mientras desarrollaba sus habilidades de jazz. Sus primeras grabaciones en St. Louis fueron con el saxofonista tenor Jimmy Forrest para el sello Delmark. Lou Donaldson descubrió el verde jugando en un bar de St. Louis. Después de viajar con Donaldson, Green llegó a Nueva York alrededor de 1959-60. En una entrevista de Down Beat de principios de los 60, Green dijo: "Lo primero que aprendí a tocar fue el boogie-woogie. Luego tuve que hacer mucho rock and roll. Todo es blues, de todos modos."
Lou Donaldson presentó a Green a Alfred Lion de Blue Note Records. Lion quedó tan impresionado que, en lugar de probar a Green como sideman, como era la práctica habitual de Blue Note, se las arregló para que grabara primero como líder de banda. Esta relación de grabación iba a durar, con algunas excepciones, a lo largo de los años sesenta. De 1961 a 1965 Green hizo más LPs de Blue Note como líder y sideman que cualquier otro. Green fue nombrada mejor nueva estrella en la encuesta de los críticos de Down Beat de 1962. Como resultado, su influencia se extendió más allá de Nueva York. La primera sesión de Green como líder no contó con la aprobación del León y fue archivada, por lo que no fue lanzada hasta 2002 como Primera Sesión. El primer álbum que publicó Green como líder fue "Grant's First Stand". Esto fue seguido en el mismo año por otras dos versiones de Blue Note: Green Street y Grantstand. A menudo proporcionó apoyo a muchos otros grandes músicos en Blue Note. Entre ellos se encontraban los saxofonistas Hank Mobley, Ike Quebec, Stanley Turrentine y Harold Vick, así como los organistas Larry Young y Big John Patton.
The Latin Bit y Feelin' the Spirit son álbumes de concepto sueltos, cada uno con un tema o estilo musical: Evangelio, latín y espirituales respectivamente. Green siempre se llevó sus citas más comerciales con éxito artístico durante este periodo. Idle Moments (1963), con Joe Henderson y Bobby Hutcherson, y Solid (1964) son aclamados como dos de las mejores grabaciones de Green. Muchas de las grabaciones de Blue Note de Green, incluyendo una serie de sesiones con el pianista Sonny Clark no fueron lanzadas durante su vida. En 1966 Green dejó Blue Note y grabó para varios otros sellos, entre ellos Verve. De 1967 a 1969 Grant estuvo inactivo debido a problemas personales. En 1969 Green, después de haberse mudado a Detroit, regresó con una nueva banda influenciada por la música funk. Sus grabaciones de este período incluyen el comercialmente exitoso Green is Beautiful y Live at the Lighthouse. Grant dejó Blue Note de nuevo en 1974 y grabó esporádicamente para diferentes sellos.
Green pasó gran parte de 1978 en el hospital y, en contra de los consejos de los médicos, volvió a la carretera. Mientras estaba en Nueva York para tocar en el Breezin' Lounge de George Benson, Green se desplomó en su coche de un ataque al corazón el 31 de enero de 1979. Fue enterrado en su ciudad natal de St. Louis, Missouri, y le sobrevivieron seis hijos.
Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator

///////

In this album Grant leans towards the blues and the funky, which may disappoint his fans by abandoning in part his purely jazzy style. In my case I try to listen to the album from the perspective of the time, let's not forget that good musicians in general always look for new sounds, other approaches to their style and in short not to stay with what gave good results.


Artist Biography by Michael Erlewine
A severely underrated player during his lifetime, Grant Green is one of the great unsung heroes of jazz guitar. He combined an extensive foundation in R&B with a mastery of bebop and simplicity that put expressiveness ahead of technical expertise. Green was a superb blues interpreter, and while his later material was predominantly blues and R&B, he was also a wondrous ballad and standards soloist. He was a particular admirer of Charlie Parker, and his phrasing often reflected it.
Grant Green was born in St. Louis in 1935 (although many records during his lifetime incorrectly listed 1931). He learned his instrument in grade school from his guitar-playing father, and was playing professionally by the age of thirteen with a gospel group. He worked gigs in his home town and in East St. Louis, Illinois -- playing in the '50s with Jimmy Forrest, Harry Edison, and Lou Donaldson -- until he moved to New York in 1960 at the suggestion of Donaldson. Green told Dan Morgenstern in a Down Beat interview: "The first thing I learned to play was boogie-woogie. Then I had to do a lot of rock & roll. It's all blues, anyhow."
During the early '60s, both his fluid, tasteful playing in organ/guitar/drum combos and his other dates for Blue Note established Green as a star, though he seldom got the critical respect given other players. He collaborated with many organists, among them Brother Jack McDuff, Sam Lazar, Baby Face Willette, Gloria Coleman, Big John Patton, and Larry Young. He was off the scene for a bit in the mid-'60s, but came back strong in the late '60s and '70s. Green played with Stanley Turrentine, Dave Bailey, Yusef Lateef, Joe Henderson, Hank Mobley, Herbie Hancock, McCoy Tyner, and Elvin Jones.
Sadly, drug problems interrupted his career in the '60s, and undoubtedly contributed to the illness he suffered in the late '70s. Green was hospitalized in 1978 and died a year later. Despite some rather uneven LPs near the end of his career, the great body of his work represents marvelous soul-jazz, bebop, and blues.
Although he mentions Charlie Christian and Jimmy Raney as influences, Green always claimed he listened to horn players (Charlie Parker and Miles Davis) and not other guitar players, and it shows. No other player has this kind of single-note linearity (he avoids chordal playing). There is very little of the intellectual element in Green's playing, and his technique is always at the service of his music. And it is music, plain and simple, that makes Green unique.
Green's playing is immediately recognizable -- perhaps more than any other guitarist. Green has been almost systematically ignored by jazz buffs with a bent to the cool side, and he has only recently begun to be appreciated for his incredible musicality. Perhaps no guitarist has ever handled standards and ballads with the brilliance of Grant Green. Mosaic, the nation's premier jazz reissue label, issued a wonderful collection The Complete Blue Note Recordings with Sonny Clark, featuring prime early '60s Green albums plus unissued tracks. Some of the finest examples of Green's work can be found there.
Artist Biography
Green was born on June 6, 1931 in St. Louis, Missouri. He first performed in a professional setting at the age of 13. His early influences were Charlie Christian and Charlie Parker; however, he played extensive R & B gigs in his home town and in East Saint Louis, IL while developing his jazz chops. His first recordings in St. Louis were with tenor saxophonist Jimmy Forrest for the Delmark label. Lou Donaldson discovered green playing in a bar in St. Louis. After touring together with Donaldson, Green arrived in New York around 1959-60. In a Down Beat interview from the early 60's, Green said “The first thing I learned to play was boogie-woogie. Then I had to do a lot of rock and roll. It's all blues, anyhow.”
Lou Donaldson introduced Green to Alfred Lion of Blue Note Records. Lion was so impressed that, rather than testing Green as a sideman, as was the usual Blue Note practice, he arranged for him to record as a bandleader first. This recording relationship was to last, with a few exceptions, throughout the 'sixties. From 1961 to 1965 Green made more Blue Note LPs as leader and sideman than anyone else. Green was named best new star in the Down Beat critics' poll, 1962. As a result, his influence spread wider than New York. Green's first session as a leader did not meet the approval of Lion and was shelved, not to be released until 2002 as First Session. Green's first issued album as a leader was Grant's First Stand. This was followed in the same year by two more Blue Note releases: Green Street and Grantstand. He often provided support to many of other great musicians on Blue Note. These included saxophonists Hank Mobley, Ike Quebec, Stanley Turrentine and Harold Vick, as well as organists Larry Young and Big John Patton.
Sunday Mornin' , The Latin Bit and Feelin' the Spirit are all loose concept albums, each taking a musical theme or style: Gospel, Latin and spirituals respectively. Green always carried off his more commercial dates with artistic success during this period. Idle Moments (1963), featuring Joe Henderson and Bobby Hutcherson, and Solid (1964) are acclaimed as two of Green's best recordings. Many of Green's Blue Note recordings, including a series of sessions with pianist Sonny Clark were not released during his lifetime. In 1966 Green left Blue Note and recorded for several other labels, including Verve. From 1967 to 1969 Grant was inactive due to personal problems. In 1969 Green, having relocated to Detroit, returned with a new funk-influenced band. His recordings from this period include the commercially successful Green is Beautiful and Live at the Lighthouse. Grant left Blue Note again in 1974 and once again recorded sporadically for different labels.
Green spent much of 1978 in hospital and, against the advice of doctors, went back on the road. While in New York to play an engagement at George Benson's Breezin' Lounge, Green collapsed in his car of a heart attack on January 31, 1979. He was buried in his hometown of St. Louis, Missouri, and was survived by six children.



Tuesday, April 1, 2025

Grant Green • Easy



Easy (also released as Last Session) is the final album by American jazz guitarist Grant Green featuring performances recorded in 1978, a few months before his death, and released on the Versatile label.


Artist Biography by Michael Erlewine
A severely underrated player during his lifetime, Grant Green is one of the great unsung heroes of jazz guitar. He combined an extensive foundation in R&B with a mastery of bebop and simplicity that put expressiveness ahead of technical expertise. Green was a superb blues interpreter, and while his later material was predominantly blues and R&B, he was also a wondrous ballad and standards soloist. He was a particular admirer of Charlie Parker, and his phrasing often reflected it.
Grant Green was born in St. Louis in 1935 (although many records during his lifetime incorrectly listed 1931). He learned his instrument in grade school from his guitar-playing father, and was playing professionally by the age of thirteen with a gospel group. He worked gigs in his home town and in East St. Louis, Illinois -- playing in the '50s with Jimmy Forrest, Harry Edison, and Lou Donaldson -- until he moved to New York in 1960 at the suggestion of Donaldson. Green told Dan Morgenstern in a Down Beat interview: "The first thing I learned to play was boogie-woogie. Then I had to do a lot of rock & roll. It's all blues, anyhow."
During the early '60s, both his fluid, tasteful playing in organ/guitar/drum combos and his other dates for Blue Note established Green as a star, though he seldom got the critical respect given other players. He collaborated with many organists, among them Brother Jack McDuff, Sam Lazar, Baby Face Willette, Gloria Coleman, Big John Patton, and Larry Young. He was off the scene for a bit in the mid-'60s, but came back strong in the late '60s and '70s. Green played with Stanley Turrentine, Dave Bailey, Yusef Lateef, Joe Henderson, Hank Mobley, Herbie Hancock, McCoy Tyner, and Elvin Jones.
Sadly, drug problems interrupted his career in the '60s, and undoubtedly contributed to the illness he suffered in the late '70s. Green was hospitalized in 1978 and died a year later. Despite some rather uneven LPs near the end of his career, the great body of his work represents marvelous soul-jazz, bebop, and blues.
Although he mentions Charlie Christian and Jimmy Raney as influences, Green always claimed he listened to horn players (Charlie Parker and Miles Davis) and not other guitar players, and it shows. No other player has this kind of single-note linearity (he avoids chordal playing). There is very little of the intellectual element in Green's playing, and his technique is always at the service of his music. And it is music, plain and simple, that makes Green unique.
Green's playing is immediately recognizable -- perhaps more than any other guitarist. Green has been almost systematically ignored by jazz buffs with a bent to the cool side, and he has only recently begun to be appreciated for his incredible musicality. Perhaps no guitarist has ever handled standards and ballads with the brilliance of Grant Green. Mosaic, the nation's premier jazz reissue label, issued a wonderful collection The Complete Blue Note Recordings with Sonny Clark, featuring prime early '60s Green albums plus unissued tracks. Some of the finest examples of Green's work can be found there.
Artist Biography
Green was born on June 6, 1931 in St. Louis, Missouri. He first performed in a professional setting at the age of 13. His early influences were Charlie Christian and Charlie Parker; however, he played extensive R & B gigs in his home town and in East Saint Louis, IL while developing his jazz chops. His first recordings in St. Louis were with tenor saxophonist Jimmy Forrest for the Delmark label. Lou Donaldson discovered green playing in a bar in St. Louis. After touring together with Donaldson, Green arrived in New York around 1959-60. In a Down Beat interview from the early 60's, Green said “The first thing I learned to play was boogie-woogie. Then I had to do a lot of rock and roll. It's all blues, anyhow.”
Lou Donaldson introduced Green to Alfred Lion of Blue Note Records. Lion was so impressed that, rather than testing Green as a sideman, as was the usual Blue Note practice, he arranged for him to record as a bandleader first. This recording relationship was to last, with a few exceptions, throughout the 'sixties. From 1961 to 1965 Green made more Blue Note LPs as leader and sideman than anyone else. Green was named best new star in the Down Beat critics' poll, 1962. As a result, his influence spread wider than New York. Green's first session as a leader did not meet the approval of Lion and was shelved, not to be released until 2002 as First Session. Green's first issued album as a leader was Grant's First Stand. This was followed in the same year by two more Blue Note releases: Green Street and Grantstand. He often provided support to many of other great musicians on Blue Note. These included saxophonists Hank Mobley, Ike Quebec, Stanley Turrentine and Harold Vick, as well as organists Larry Young and Big John Patton.
Sunday Mornin' , The Latin Bit and Feelin' the Spirit are all loose concept albums, each taking a musical theme or style: Gospel, Latin and spirituals respectively. Green always carried off his more commercial dates with artistic success during this period. Idle Moments (1963), featuring Joe Henderson and Bobby Hutcherson, and Solid (1964) are acclaimed as two of Green's best recordings. Many of Green's Blue Note recordings, including a series of sessions with pianist Sonny Clark were not released during his lifetime. In 1966 Green left Blue Note and recorded for several other labels, including Verve. From 1967 to 1969 Grant was inactive due to personal problems. In 1969 Green, having relocated to Detroit, returned with a new funk-influenced band. His recordings from this period include the commercially successful Green is Beautiful and Live at the Lighthouse. Grant left Blue Note again in 1974 and once again recorded sporadically for different labels.
Green spent much of 1978 in hospital and, against the advice of doctors, went back on the road. While in New York to play an engagement at George Benson's Breezin' Lounge, Green collapsed in his car of a heart attack on January 31, 1979. He was buried in his hometown of St. Louis, Missouri, and was survived by six children.
 
///////
 
Easy (también publicado como Last Session) es el último álbum del guitarrista de jazz americano Grant Green con actuaciones grabadas en 1978, unos meses antes de su muerte, y publicado en el sello Versatile.
Biografía del artista por Michael Erlewine
Un jugador severamente subestimado durante su vida, Grant Green es uno de los grandes héroes anónimos de la guitarra de jazz. Combinó una amplia base en R&B con un dominio del bebop y la simplicidad que puso la expresividad por encima de la experiencia técnica. Green fue un magnífico intérprete de blues, y aunque su material posterior fue predominantemente blues y R&B, también fue un maravilloso solista de balada y estándares. Era un admirador particular de Charlie Parker, y su fraseo a menudo lo reflejaba.
Grant Green nació en St. Louis en 1935 (aunque muchos registros durante su vida mencionan incorrectamente 1931). Aprendió su instrumento en la escuela primaria de su padre guitarrista, y tocaba profesionalmente a la edad de trece años con un grupo de gospel. Trabajó en conciertos en su ciudad natal y en East St. Louis, Illinois -- tocando en los años 50 con Jimmy Forrest, Harry Edison y Lou Donaldson -- hasta que se mudó a Nueva York en 1960 por sugerencia de Donaldson. Green le dijo a Dan Morgenstern en una entrevista con Down Beat: "Lo primero que aprendí a tocar fue el boogie-boogie. Entonces tuve que hacer mucho rock & roll. Todo es blues, de todos modos."
A principios de los años 60, tanto su fluida y sabrosa interpretación en combos de órgano/guitarra/batería como sus otras fechas para Blue Note establecieron a Green como una estrella, aunque rara vez obtuvo el respeto de la crítica dado a otros músicos. Colaboró con muchos organistas, entre ellos Jack McDuff, Sam Lazar, Baby Face Willette, Gloria Coleman, Big John Patton y Larry Young. Estuvo fuera de escena por un tiempo a mediados de los 60, pero regresó con fuerza a finales de los 60 y 70. Green tocó con Stanley Turrentine, Dave Bailey, Yusef Lateef, Joe Henderson, Hank Mobley, Herbie Hancock, McCoy Tyner y Elvin Jones.
Lamentablemente, los problemas de drogas interrumpieron su carrera en los años 60, y sin duda contribuyeron a la enfermedad que sufrió a finales de los 70. Green fue hospitalizado en 1978 y murió un año después. A pesar de algunos LPs bastante desiguales cerca del final de su carrera, el gran cuerpo de su obra representa un maravilloso soul-jazz, bebop y blues.
Aunque menciona a Charlie Christian y Jimmy Raney como influencias, Green siempre dijo que escuchaba a los trompetistas (Charlie Parker y Miles Davis) y no a otros guitarristas, y se nota. Ningún otro jugador tiene este tipo de linealidad de nota única (evita tocar los acordes). Hay muy poco del elemento intelectual en el toque de Green, y su técnica está siempre al servicio de su música. Y es la música, simple y llanamente, lo que hace que Green sea único.
El toque de Green es inmediatamente reconocible, quizás más que cualquier otro guitarrista. El verde ha sido casi sistemáticamente ignorado por los aficionados al jazz con una inclinación hacia el lado frío, y sólo recientemente ha empezado a ser apreciado por su increíble musicalidad. Quizás ningún guitarrista ha manejado nunca los estándares y baladas con la brillantez de Grant Green. Mosaic, el sello de reedición de jazz más importante del país, publicó una maravillosa colección The Complete Blue Note Recordings con Sonny Clark, que incluye álbumes de los primeros años de la década de los'60, además de temas no publicados. Algunos de los mejores ejemplos del trabajo de Green se pueden encontrar allí.
Biografía del artista
Green nació el 6 de junio de 1931 en St. Louis, Missouri. Se presentó por primera vez en un ambiente profesional a la edad de 13. Sus primeras influencias fueron Charlie Christian y Charlie Parker; sin embargo, tocó en extensos conciertos de R & B en su ciudad natal y en East Saint Louis, IL, mientras desarrollaba sus habilidades de jazz. Sus primeras grabaciones en St. Louis fueron con el saxofonista tenor Jimmy Forrest para el sello Delmark. Lou Donaldson descubrió el verde jugando en un bar de St. Louis. Después de viajar con Donaldson, Green llegó a Nueva York alrededor de 1959-60. En una entrevista de Down Beat de principios de los 60, Green dijo: "Lo primero que aprendí a tocar fue el boogie-woogie. Luego tuve que hacer mucho rock and roll. Todo es blues, de todos modos."
Lou Donaldson presentó a Green a Alfred Lion de Blue Note Records. Lion quedó tan impresionado que, en lugar de probar a Green como sideman, como era la práctica habitual de Blue Note, se las arregló para que grabara primero como líder de banda. Esta relación de grabación iba a durar, con algunas excepciones, a lo largo de los años sesenta. De 1961 a 1965 Green hizo más LPs de Blue Note como líder y sideman que cualquier otro. Green fue nombrada mejor nueva estrella en la encuesta de los críticos de Down Beat de 1962. Como resultado, su influencia se extendió más allá de Nueva York. La primera sesión de Green como líder no contó con la aprobación del León y fue archivada, por lo que no fue lanzada hasta 2002 como Primera Sesión. El primer álbum que publicó Green como líder fue "Grant's First Stand". Esto fue seguido en el mismo año por otras dos versiones de Blue Note: Green Street y Grantstand. A menudo proporcionó apoyo a muchos otros grandes músicos en Blue Note. Entre ellos se encontraban los saxofonistas Hank Mobley, Ike Quebec, Stanley Turrentine y Harold Vick, así como los organistas Larry Young y Big John Patton.
The Latin Bit y Feelin' the Spirit son álbumes de concepto sueltos, cada uno con un tema o estilo musical: Evangelio, latín y espirituales respectivamente. Green siempre se llevó sus citas más comerciales con éxito artístico durante este periodo. Idle Moments (1963), con Joe Henderson y Bobby Hutcherson, y Solid (1964) son aclamados como dos de las mejores grabaciones de Green. Muchas de las grabaciones de Blue Note de Green, incluyendo una serie de sesiones con el pianista Sonny Clark no fueron lanzadas durante su vida. En 1966 Green dejó Blue Note y grabó para varios otros sellos, entre ellos Verve. De 1967 a 1969 Grant estuvo inactivo debido a problemas personales. En 1969 Green, después de haberse mudado a Detroit, regresó con una nueva banda influenciada por la música funk. Sus grabaciones de este período incluyen el comercialmente exitoso Green is Beautiful y Live at the Lighthouse. Grant dejó Blue Note de nuevo en 1974 y grabó esporádicamente para diferentes sellos.
Green pasó gran parte de 1978 en el hospital y, en contra de los consejos de los médicos, volvió a la carretera. Mientras estaba en Nueva York para tocar en el Breezin' Lounge de George Benson, Green se desplomó en su coche de un ataque al corazón el 31 de enero de 1979. Fue enterrado en su ciudad natal de St. Louis, Missouri, y le sobrevivieron seis hijos.
Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator




Tuesday, March 25, 2025

The Jazz Crusaders • Chile con soul



Review by Lindsay Planer
The Jazz Crusaders are among the most underrated jazz combos to have evolved from the post-bop movement. The original quartet blended its undeniably strong R&B and soul music influences into equally unique and rhythmically charged jazz progressions that likewise hark back to the bop mastery roots of Miles Davis or Art Blakey & the Jazz Messengers -- from whom the Jazz Crusaders boldly acknowledge their own name. By the mid-'60s, the combo had expanded to feature the formidable talents of co-founders Joe Sample (piano), Wilton Felder (tenor sax), and Nesbert "Stix" Hooper (drums) along with longtime membersWayne Henderson (trombone) and Hubert Laws (flute). With the addition of the legendary Al McKibbon (bass) earlier in the decade, the band's sound began to shift. Chile con Soul (1965) is one of the best examples of the Jazz Crusaders at one of the many musical pinnacles in their 30-plus year existence. As one might anticipate, this long-player features some heavily Latin-flavored material. The LP's eight sides are further authenticated by percussionists Carlos Vidal (who played with Charlie Barnet's band as far back as the late '40s), Mongo Santamaria, and Cal Tjader veteran Carmelo Garcia. From the soulful strut of Sample's opening "Agua Dulce (Sweetwater)" or Laws' midtempo counterpart, "Tacos," Chile con Soul provides a funky façade that complements the fiery "Latin Bit" and syncopated frenzy of "Dulzura." Of particular note is the chugging cadence on this arrangement of "The Breeze and I," which pulsates and grooves behind some alternately pungent and slinky solos that trade freely between Felder, Henderson, and especially the unencumbered ethereal runs from Laws. Any level of jazz enthusiast will find much worth revisiting on Chile con Soul.
https://www.allmusic.com/album/chile-con-soul-mw0000037280

///////

Reseña de Lindsay Planer
Los Cruzados del Jazz están entre los combos de jazz más infravalorados que han evolucionado desde el movimiento post-bop. El cuarteto original mezcló sus innegables influencias de R&B y música soul en progresiones de jazz igualmente únicas y cargadas de ritmo que también se remontan a las raíces de la maestría del bop de Miles Davis o Art Blakey & the Jazz Messengers - de quienes los Jazz Crusaders reconocen audazmente su propio nombre. A mediados de los 60, el combo se había expandido para presentar los formidables talentos de los cofundadores Joe Sample (piano), Wilton Felder (saxo tenor), y Nesbert "Stix" Hooper (batería) junto con los antiguos miembros Wayne Henderson (trombón) y Hubert Laws (flauta). Con la adición del legendario Al McKibbon (bajo) a principios de la década, el sonido de la banda comenzó a cambiar. Chile con Soul (1965) es uno de los mejores ejemplos de los Cruzados del Jazz en uno de los muchos pináculos musicales en sus más de 30 años de existencia. Como se podría anticipar, este músico de larga duración presenta un material con un fuerte sabor latino. Los ocho lados del LP están además autentificados por los percusionistas Carlos Vidal (que tocó con la banda de Charlie Barnet desde finales de los 40), Mongo Santamaría y el veterano de Cal Tjader, Carmelo García. Desde el conmovedor puntal de la apertura de Sample "Agua Dulce" o la contraparte de Laws en el midtempo, "Tacos", Chile con Soul proporciona una fachada funky que complementa el ardiente "Bit Latino" y el frenesí sincopado de "Dulzura". Es de particular importancia la cadencia de este arreglo de "The Breeze and I", que pulsa y se mueve detrás de algunos solos alternativamente picantes y slinky que se intercambian libremente entre Felder, Henderson, y especialmente las etéreas carreras de Laws. Cualquier nivel de entusiasta del jazz encontrará mucho que vale la pena volver a visitar en Chile con Soul.
https://www.allmusic.com/album/chile-con-soul-mw0000037280


Wednesday, March 19, 2025

Ron Carter • Blues Farm



Review by Nathan Bush
In 1968, having completed a five-year stint with Miles Davis, Ron Carter's career was wide open. Finding himself in typically high demand, the bassist decided not to make any long-term commitments (though he continued to join individual recording dates), opting instead to develop his solo career. In 1971, he released Uptown Conversation (Atlantic). Shortly after, he signed to the CTI label, releasing Blues Farm in 1973. The bass is rarely found in such a prominent role, its melodic qualities typically being subordinate to rhythmic ones. The presence of a pianist, guitarist, and two percussionists on Blues Farm frees Carter to explore both realms. Working with Davis was obviously a valuable experience. On numbers like "Footprints" (from Miles Smiles, 1965), Carter was required to extend and compress time, a technique that is second nature to him on Blues Farm. Dense, dexterous runs are broken up by long, bending lines and shades of blues phrasing, all executed with absolute grace. His playing becomes slightly imposing on "Django." While it's great to hear him lead the group on a tour through the song's shifting rhythms, the accompanists aren't allowed much space. Carter's playing is best when more deeply integrated. On the title track, he engages in a wonderful exchange with flutist Hubert Laws, with the two swapping solos back and forth. On "Hymn for Him," his probing lines enrich the song, pushing its narrative forward. The best comes last as the group rides "R2, M1" to the album's conclusion. The song subsists largely on the group's energy (the most they display outwardly on the album) and Carter's deep, repetitious groove. Unfortunately, great musicianship does not always make for compelling results. Blues Farm's excursions are enjoyable, but somewhat reserved. Both the compositions and performances avoid strong emotions in favor of pleasing palettes of color and texture. The early-'70s production values only enhance this by softening the bed of musical tones. The resulting polish tranquilizes the sound and ultimately dates the album.

///////

Reseña de Nathan Bush
En 1968, después de haber completado un período de cinco años con Miles Davis, la carrera de Ron Carter estaba abierta de par en par. Al encontrarse con una demanda típicamente alta, el bajista decidió no hacer ningún compromiso a largo plazo (aunque continuó uniéndose a las fechas de grabación individuales), optando en su lugar por desarrollar su carrera en solitario. En 1971, lanzó Uptown Conversation (Atlantic). Poco después, firmó con el sello CTI, editando Blues Farm en 1973. El bajo raramente se encuentra en un papel tan prominente, sus cualidades melódicas están típicamente subordinadas a las rítmicas. La presencia de un pianista, un guitarrista y dos percusionistas en Blues Farm libera a Carter para explorar ambos reinos. Trabajar con Davis fue obviamente una experiencia valiosa. En números como "Footprints" (de Miles Smiles, 1965), Carter tuvo que extender y comprimir el tiempo, una técnica que es su segunda naturaleza en Blues Farm. Las carreras densas y diestras son interrumpidas por largas líneas de flexión y tonos de frases de blues, todas ejecutadas con absoluta gracia. Su forma de tocar se vuelve ligeramente imponente en "Django". Aunque es genial oírle dirigir al grupo en una gira por los ritmos cambiantes de la canción, a los acompañantes no se les permite mucho espacio. La forma de tocar de Carter es mejor cuando se integra más profundamente. En la canción principal, se involucra en un maravilloso intercambio con el flautista Hubert Laws, con los dos solos intercambiándose entre sí. En "Hymn for Him", sus líneas de sondeo enriquecen la canción, empujando su narrativa hacia adelante. Lo mejor llega al final, mientras el grupo lleva "R2, M1" a la conclusión del álbum. La canción subsiste en gran medida gracias a la energía del grupo (la mayor que muestran en el álbum) y al profundo y repetitivo ritmo de Carter. Desafortunadamente, la gran musicalidad no siempre da resultados convincentes. Las excursiones de Blues Farm son agradables, pero algo reservadas. Tanto las composiciones como las interpretaciones evitan las emociones fuertes a favor de agradables paletas de color y textura. Los valores de producción de principios de los años 70 sólo mejoran esto al suavizar el lecho de tonos musicales. El pulido resultante tranquiliza el sonido y finalmente da fecha al álbum.



www.roncarterbass.com ...


Monday, March 17, 2025

Leon Spencer • Where Im Coming From



Leon Spencer (1945 - March 11, 2012) was an American acid jazz / soul jazz organist born in Houston, Texas. He played piano with David Newman, and later organ with Melvin Sparks.
Spencer is best known for his albums for the Prestige Records label in the early 1970s, i.e. Sneak Preview (1970) Louisiana Slim (1971) and Where I'm Coming From (1973). Some of the musicians who appeared with him on these albums include Grover Washington, Jr., Idris Muhammad, Melvin Sparks and Buddy Caldwell.
 
///////
 
Leon Spencer (1945 - 11 de marzo de 2012) fue un organista estadounidense de acid jazz / soul jazz nacido en Houston, Texas. Tocó el piano con David Newman, y más tarde el órgano con Melvin Sparks.
Spencer es más conocido por sus álbumes para el sello Prestige Records a principios de la década de 1970, es decir, Sneak Preview (1970) Louisiana Slim (1971) y Where I'm Coming From (1973). Algunos de los músicos que aparecieron con él en estos álbumes son Grover Washington, Jr, Idris Muhammad, Melvin Sparks y Buddy Caldwell. 



 





Wednesday, February 26, 2025

Harold Mabern • Greasy Kid Stuff!



Review by Scott Yanow
This session is most memorable for, in addition to Mabern, Williams and Muhammad, it features trumpeter Lee Morgan and flutist Hubert Laws; the latter mostly plays some surprisingly passionate tenor that makes one wish he had performed on tenor more through the years. Excellent advanced hard bop music that hints at fusion. 
 
///////
 
Reseña de Scott Yanow
Esta sesión es más memorable porque, además de Mabern, Williams y Muhammad, cuenta con el trompetista Lee Morgan y el flautista Hubert Laws; este último toca sobre todo un tenor sorprendentemente apasionado que hace que uno desee que haya actuado más como tenor a lo largo de los años. Excelente música hard bop avanzada que insinúa la fusión. 



Sunday, February 9, 2025

Victor Feldman • Seven Steps To Heaven

 

 


Victor Feldman was born in Edgware, Middlesex in 1934.

He caused a sensation as a musical prodigy when he was “discovered” at age 7. His family were all musical and his father founded the Feldman Swing Club in London in 1942 to showcase his talented son. His first professional appearance was playing drums at No 1 Rhythm Club as a member of the Feldman Trio with brothers Robert on clarinet and Monty on piano accordion. In 1944 he was featured at a concert with Glenn Miller's AAAF band, featured inevitably as “Kid Krupa”. Carlo Krahmer encouraged Feldman to play the vibes which he did first in the Ralph Sharon Sextet and later in the Roy Fox band. He worked in India in 1952 and 1953 in a band led by pianist Eddie Carroll. His vibraphone and conga drum playing were notable, but it was as a pianist that he became best known.
Before leaving the U.K. in 1955 to work in the U.S., Feldman recorded with Ronnie Scott's orchestra and quintet from 1954 to 1955, which also featured other important British jazz musicians such as Phil Seamen and Hank Shaw, among others. It was Scott who recommended that Feldman emigrate to the U.S., which he did in 1957. Once there, his first steady work was with the Woody Herman Herd. From there he went on to join Buddy DeFranco. He recorded with many different jazz artists, including Benny Goodman, George Shearing, Julian "Cannonball" Adderley and Miles Davis, most notably on Davis' 1963 album Seven Steps to Heaven, the title tune being his own composition. The 5-CD Shelly Manne Black Hawk set, originally released on LP in September, 1959, is a good representation of Feldman's unmistakable driving “comping” behind the soloists, helping to define the session as a valuable hard bop genre element.
In 1957 Feldman settled in Los Angeles permanently and then specialized in lucrative session work for the US film and recording industry. He also branched out to work a variety of musicians outside of jazz, working with artists such as Frank Zappa in 1967, Steely Dan in the 1970s and Tom Waits and Joe Walsh in the 1980s. Feldman died at age 53, a year after the death of his wife, to whom he was completely devoted.

///////

Victor Feldman nació en Edgware, Middlesex en 1934.
Causó sensación como prodigio musical cuando fue "descubierto" a los 7 años. Su familia era toda musical y su padre fundó el Feldman Swing Club en Londres en 1942 para mostrar a su talentoso hijo. Su primera aparición profesional fue tocando la batería en el No 1 Rhythm Club como miembro del Feldman Trio con los hermanos Robert en el clarinete y Monty en el acordeón de piano. En 1944 fue presentado en un concierto con la banda AAAF de Glenn Miller, inevitablemente como "Kid Krupa". Carlo Krahmer animó a Feldman a tocar las vibraciones que hizo primero en el Sexteto de Ralph Sharon y luego en la banda de Roy Fox. Trabajó en la India en 1952 y 1953 en una banda dirigida por el pianista Eddie Carroll. Su vibráfono y su conga eran notables, pero fue como pianista que se hizo más conocido.
Antes de dejar el Reino Unido en 1955 para trabajar en los Estados Unidos, Feldman grabó con la orquesta y el quinteto de Ronnie Scott de 1954 a 1955, en el que también participaron otros importantes músicos británicos de jazz como Phil Seamen y Hank Shaw, entre otros. Fue Scott quien recomendó que Feldman emigrara a los Estados Unidos, lo cual hizo en 1957. Una vez allí, su primer trabajo estable fue con el Woody Herman Herd. A partir de ahí se unió a Buddy DeFranco. Grabó con muchos artistas de jazz diferentes, incluyendo a Benny Goodman, George Shearing, Julian "Cannonball" Adderley y Miles Davis, más notablemente en el álbum de 1963 de Davis Seven Steps to Heaven, cuya melodía titular es su propia composición. El set de 5 CD Shelly Manne Black Hawk, originalmente publicado en LP en septiembre de 1959, es una buena representación del inconfundible "comping" de Feldman detrás de los solistas, ayudando a definir la sesión como un valioso elemento del género hard bop.
En 1957 Feldman se estableció permanentemente en Los Ángeles y luego se especializó en lucrativas sesiones de trabajo para la industria cinematográfica y discográfica de los Estados Unidos. También se dedicó a trabajar con una variedad de músicos fuera del jazz, trabajando con artistas como Frank Zappa en 1967, Steely Dan en la década de 1970 y Tom Waits y Joe Walsh en la década de 1980. Feldman murió a la edad de 53 años, un año después de la muerte de su esposa, a quien estaba completamente dedicado.
 
 

Friday, January 17, 2025

Charles Earland • Anthology

 



Review
by Steve Leggett
This two-disc set from London's Soul Brother Records does a great job of consolidating Hammond B-3 player Charles Earland's early and late stylistic phases, picking key tracks from his Prestige and Muse soul-jazz period for the first disc and tracks from his later jazz-funk era with Mercury and Columbia for the second disc. Since fans of one style might not be fans of the other, it's nice having them separated like this, and everything you really need for an introduction to Earland's full career is here, from his first big side, "Black Talk," through his intergalactic "Betty Boop" phase, while the common denominator between the two discs is Earland's relentless pursuit of the groove.
https://www.allmusic.com/album/anthology-mw0000379092

///////


Reseña
por Steve Leggett
Este conjunto de dos discos de Soul Brother Records de Londres hace un gran trabajo de consolidación de Hammond B-3 de Charles Earland principios y finales de las fases estilísticas, la selección de pistas clave de su Prestige y Muse soul-jazz período para el primer disco y pistas de su última época de jazz-funk con Mercury y Columbia para el segundo disco. Dado que los fans de un estilo pueden no serlo del otro, es agradable tenerlos separados de esta manera, y todo lo que realmente se necesita para una introducción a la carrera completa de Earland está aquí, desde su primera gran cara, "Black Talk", hasta su intergaláctica fase "Betty Boop", mientras que el denominador común entre los dos discos es la incesante búsqueda del groove por parte de Earland.
https://www.allmusic.com/album/anthology-mw0000379092


Wednesday, December 11, 2024

Kai Winding • Penny Lane And Time

 



Review
by Tony Wilds
Penny Lane and Time closes Winding's series of mod albums for Verve. The album is treated to a gatefold jacket, and the personnel is different in many ways, but still great. The biggest change is the flute work, particularly the elegantly soft tones of Daniel Bank's bass flute. Had it been used to this extent earlier, the bass flute might have changed the mod sound substantially and even led to more sophisticated and beautiful recordings. Winding wisely plays less and takes up the full pen and baton duties. His ideas and the other players' chops are well worth hearing. "Mini-skirt," a bossa nova, epitomizes Penny Lane and what could have been a whole new sound for Winding.
https://www.allmusic.com/album/penny-lane-and-time-mw0000913610

///////


Reseña
por Tony Wilds
Penny Lane and Time cierra la serie de álbumes mod de Winding para Verve. El álbum se presenta con una carátula, y el personal es diferente en muchos aspectos, pero sigue siendo estupendo. El mayor cambio es el trabajo de la flauta, en particular los tonos elegantemente suaves de la flauta baja de Daniel Bank. Si se hubiera utilizado antes en esta medida, la flauta baja podría haber cambiado sustancialmente el sonido de los mods e incluso haber dado lugar a grabaciones más sofisticadas y hermosas. Winding, sabiamente, toca menos y asume todas las funciones de la pluma y la batuta. Merece la pena escuchar sus ideas y las de los demás músicos. "Mini-skirt", una bossa nova, personifica a Penny Lane y lo que podría haber sido un sonido totalmente nuevo para Winding.
https://www.allmusic.com/album/penny-lane-and-time-mw0000913610


Wednesday, September 18, 2024

Victor Feldman • In My Pocket



Victor Feldman was born in Edgware, Middlesex in 1934.
He caused a sensation as a musical prodigy when he was “discovered” at age 7. His family were all musical and his father founded the Feldman Swing Club in London in 1942 to showcase his talented son. His first professional appearance was playing drums at No 1 Rhythm Club as a member of the Feldman Trio with brothers Robert on clarinet and Monty on piano accordion. In 1944 he was featured at a concert with Glenn Miller's AAAF band, featured inevitably as “Kid Krupa”. Carlo Krahmer encouraged Feldman to play the vibes which he did first in the Ralph Sharon Sextet and later in the Roy Fox band. He worked in India in 1952 and 1953 in a band led by pianist Eddie Carroll. His vibraphone and conga drum playing were notable, but it was as a pianist that he became best known.
Before leaving the U.K. in 1955 to work in the U.S., Feldman recorded with Ronnie Scott's orchestra and quintet from 1954 to 1955, which also featured other important British jazz musicians such as Phil Seamen and Hank Shaw, among others. It was Scott who recommended that Feldman emigrate to the U.S., which he did in 1957. Once there, his first steady work was with the Woody Herman Herd. From there he went on to join Buddy DeFranco. He recorded with many different jazz artists, including Benny Goodman, George Shearing, Julian "Cannonball" Adderley and Miles Davis, most notably on Davis' 1963 album Seven Steps to Heaven, the title tune being his own composition. The 5-CD Shelly Manne Black Hawk set, originally released on LP in September, 1959, is a good representation of Feldman's unmistakable driving “comping” behind the soloists, helping to define the session as a valuable hard bop genre element.
In 1957 Feldman settled in Los Angeles permanently and then specialized in lucrative session work for the US film and recording industry. He also branched out to work a variety of musicians outside of jazz, working with artists such as Frank Zappa in 1967, Steely Dan in the 1970s and Tom Waits and Joe Walsh in the 1980s. Feldman died at age 53, a year after the death of his wife, to whom he was completely devoted.

///////

Victor Feldman nació en Edgware, Middlesex en 1934.
Causó sensación como prodigio musical cuando fue "descubierto" a los 7 años. Su familia era toda musical y su padre fundó el Feldman Swing Club en Londres en 1942 para mostrar a su talentoso hijo. Su primera aparición profesional fue tocando la batería en el No 1 Rhythm Club como miembro del Feldman Trio con los hermanos Robert en el clarinete y Monty en el acordeón de piano. En 1944 fue presentado en un concierto con la banda AAAF de Glenn Miller, inevitablemente como "Kid Krupa". Carlo Krahmer animó a Feldman a tocar las vibraciones que hizo primero en el Sexteto de Ralph Sharon y luego en la banda de Roy Fox. Trabajó en la India en 1952 y 1953 en una banda dirigida por el pianista Eddie Carroll. Su vibráfono y su conga eran notables, pero fue como pianista que se hizo más conocido.
Antes de dejar el Reino Unido en 1955 para trabajar en los Estados Unidos, Feldman grabó con la orquesta y el quinteto de Ronnie Scott de 1954 a 1955, en el que también participaron otros importantes músicos británicos de jazz como Phil Seamen y Hank Shaw, entre otros. Fue Scott quien recomendó que Feldman emigrara a los Estados Unidos, lo cual hizo en 1957. Una vez allí, su primer trabajo estable fue con el Woody Herman Herd. A partir de ahí se unió a Buddy DeFranco. Grabó con muchos artistas de jazz diferentes, incluyendo a Benny Goodman, George Shearing, Julian "Cannonball" Adderley y Miles Davis, más notablemente en el álbum de 1963 de Davis Seven Steps to Heaven, cuya melodía titular es su propia composición. El set de 5 CD Shelly Manne Black Hawk, originalmente publicado en LP en septiembre de 1959, es una buena representación del inconfundible "comping" de Feldman detrás de los solistas, ayudando a definir la sesión como un valioso elemento del género hard bop.
En 1957 Feldman se estableció permanentemente en Los Ángeles y luego se especializó en lucrativas sesiones de trabajo para la industria cinematográfica y discográfica de los Estados Unidos. También se dedicó a trabajar con una variedad de músicos fuera del jazz, trabajando con artistas como Frank Zappa en 1967, Steely Dan en la década de 1970 y Tom Waits y Joe Walsh en la década de 1980. Feldman murió a la edad de 53 años, un año después de la muerte de su esposa, a quien estaba completamente dedicado.
 
 

Monday, September 16, 2024

Hubert Laws • The Chicago Theme

 

 

Internationally renowned flutist Hubert Laws is one of the few classical artists who has also mastered jazz, pop, and rhythm-and-blues genres; moving effortlessly from one repertory to another. He has appeared as a soloist with the New York Philharmonic under Zubin Mehta, with the orchestras of Los Angeles, Dallas, Chicago, Cleveland, Amsterdam, Japan, Detroit and with the Stanford String Quartet. He has given annual performances at Carnegie Hall, and has performed sold out performances in the Hollywood Bowl with fellow flutist Jean-Pierre Rampal and was a member of the New York Philharmonic and Metropolitan Opera Orchestras. In addition, he has appeared at the Montreux, Playboy, and Kool Jazz festivals; he performed with the Modern Jazz Quartet at the Hollywood Bowl in 1982 and with the Detroit Symphony in 1994. His recordings have won three Grammy nominations.

Mr. Laws has been involved in unique projects such as collaborations with Quincy Jones, Bob James, and Claude Bolling for Neil Simon's comedy California Suite, a collaboration with Earl Klugh and Pat Williams on the music for How to Beat the High Cost of Living: and film scores for The Wiz, Color Purple, A Hero Ain't Nothing but a Sandwich, and Spot Marks the X.

There are 20 albums in Mr. Laws' discography for such record companies as: Atlantic, CBS, CTI, including: “My Time Will Come,” and “Storm Then The Calm” for the Music Masters record label.

Session work also remains a staple of Hubert Laws' schedule, and includes collaborations and recordings with such artists as Quincy Jones, Miles Davis, Herbie Hancock, Chick Corea, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn, Freddie Hubbard, Paul McCartney, Paul Simon, Aretha Franklin, Lena Horne, Sergio Mendes, Bob James, Carly Simon, Clark Terry, Leonard Bernstein and the New York Philharmonic.

In addition, Mr. Laws maintains his own publishing companies, Hulaws Music and Golden Flute Music, and he founded Spirit Productions in 1976 to produce his own albums and those of promising new artists. He was selected the No. 1 flutist in Down Beat readers' polls ten years in a row and was the critic's choice seven consecutive years.

Born in Houston, Mr. Laws' musical education came from various sources. He grew up directly across from a honky- tonk called Miss Mary's Place, his grandfather played the harmonica, and his mother played gospel music on the piano. His classical training got under way in high school. He later enrolled in the music department at Texas Southern University. During this period, he arranged to study privately with Clement Barone who Mr. Laws considers had a profound effect on his development. From there he traveled to Los Angeles with the Jazz Crusaders where he won a scholarship to the Juilliard School of music in New York City. Mr. Laws completed his studies and obtained his degree at the Juilliard School of music in New York City under tutelage of the renowned flutist Julius Baker.

HUBERT LAWS' MUSICAL BACKGROUND
Hubert's musical education has always been an amalgamation. For starters, his boyhood home was directly across the street from an honest-to-goodness honky-tonk, Miss Mary's Place, which still sits on the same spot in Houston's Studewood section. His grandfather played the harmonica and often entertained as a one-man band. His mother, Miola, played gospel music on piano.

The second of eight children in a musical family, Hubert grew up playing rhythm and blues and gospel at dances in the neighborhood. Brother Ronnie and sisters, Eloise and Debra, have all made their mark in the music industry, while sister Blanche has devoted her talent to gospel singing and brother Johnnie has contributed his voice on Hubert's recordings. It's fitting that Hubert's fourth album for Columbia was entitled Family, featuring almost the entire Laws clan.

Starting out on Piano then Mellophone and alto sax, Hubert picked up the flute in high school while volunteering to fill-in on a flute solo performance with his high school orchestra. Music teacher, Clement Barone, is credited with teaching Hubert the fundamentals. During his early teens, Hubert was exposed to jazz by high school band director Sammy Harris at Phillis Wheatley High School. He enjoyed the freedom of improvisation and the creativity allowed by jazz and began playing regularly with a Houston group known variously as the Swingsters, the Modern Jazz Sextet, Night Hawks, the Jazz Crusaders, and more recently, the Crusaders.

After high school, Hubert enrolled in the Music Department at Texas Southern University. After two years there he left with the Crusaders for Los Angeles. This soon became a point of departure to the Juilliard School of Music in New York. Winning a scholarship that would cover the cost of tuition in 1960, Hubert left for New York in a 1950 Plymouth Sedan with $600.00 in his pocket. Fondly remembering the moment he realized his savings would not cover the necessities of life in New York, Hubert recalled, “It was the fall of 1960. I was down to my last fifty bucks and wondering what to do when the phone rang and it was a call offering me my first job at Sugar Ray's Lounge in Harlem. Times were tough then, but, I haven't looked back since.”

Studying all day every day in class or with master flautist Julius Baker, evenings were devoted to gigging for support. Soon Hubert was playing with the likes of Mongo Santamaria, Lloyd Price Big Band, John Lewis of the Modern Jazz Quartet, the Orchestra USA, and the Berkshire Festival Orchestra at Tanglewood — summer home of the Boston Symphony Orchestra.

Recording session work became a staple of Hubert's schedule and included Quincy Jones, Paul McCartney, Paul Simon, Aretha Franklin, Lena Horne, James Moody, Sergio Mendes, Bob James, Carly Simon, George Benson, Clark Terry, and J.J. Johnson. During those tough times, the ability to play R&B and jazz enabled him not only to survive, but to thrive. Hubert believes musicians would do well to learn how to play in a variety of musical idioms.
https://musicians.allaboutjazz.com/hubertlaws

///////


El flautista de renombre internacional Hubert Laws es uno de los pocos artistas clásicos que también domina los géneros del jazz, el pop y el rhythm-and-blues, pasando sin esfuerzo de un repertorio a otro. Ha actuado como solista con la Filarmónica de Nueva York bajo la dirección de Zubin Mehta, con las orquestas de Los Ángeles, Dallas, Chicago, Cleveland, Ámsterdam, Japón, Detroit y con el Stanford String Quartet. Ha ofrecido actuaciones anuales en el Carnegie Hall y ha agotado las entradas en el Hollywood Bowl con su colega el flautista Jean-Pierre Rampal y ha sido miembro de las orquestas de la Filarmónica de Nueva York y de la Ópera Metropolitana. Además, ha aparecido en los festivales de Montreux, Playboy y Kool Jazz; actuó con el Modern Jazz Quartet en el Hollywood Bowl en 1982 y con la Detroit Symphony en 1994. Sus grabaciones han obtenido tres nominaciones a los Grammy.

El Sr. Laws ha participado en proyectos únicos como las colaboraciones con Quincy Jones, Bob James y Claude Bolling para la comedia de Neil Simon California Suite, una colaboración con Earl Klugh y Pat Williams en la música de How to Beat the High Cost of Living: y partituras de películas como The Wiz, Color Purple, A Hero Ain't Nothing but a Sandwich y Spot Marks the X.

Hay 20 álbumes en la discografía del Sr. Laws para compañías discográficas como: Atlantic, CBS, CTI, incluyendo: "My Time Will Come", y "Storm Then The Calm" para el sello discográfico Music Masters.

El trabajo de sesión también sigue siendo un elemento básico en la agenda de Hubert Laws, e incluye colaboraciones y grabaciones con artistas como Quincy Jones, Miles Davis, Herbie Hancock, Chick Corea, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn, Freddie Hubbard, Paul McCartney, Paul Simon, Aretha Franklin, Lena Horne, Sergio Mendes, Bob James, Carly Simon, Clark Terry, Leonard Bernstein y la Filarmónica de Nueva York.

Además, el Sr. Laws mantiene sus propias editoriales, Hulaws Music y Golden Flute Music, y fundó Spirit Productions en 1976 para producir sus propios álbumes y los de nuevos artistas prometedores. Fue elegido el flautista número 1 en las encuestas de los lectores de Down Beat durante diez años consecutivos y fue la elección de la crítica durante siete años consecutivos.

Nacido en Houston, la educación musical del Sr. Laws provino de varias fuentes. Creció justo enfrente de un honky-tonk llamado Miss Mary's Place, su abuelo tocaba la armónica y su madre tocaba música gospel en el piano. Su formación clásica comenzó en el instituto. Más tarde se matriculó en el departamento de música de la Texas Southern University. Durante este periodo, consiguió estudiar en privado con Clement Barone, quien el Sr. Laws considera que tuvo un profundo efecto en su desarrollo. Desde allí viajó a Los Ángeles con los Jazz Crusaders, donde ganó una beca para la Juilliard School of music de Nueva York. El Sr. Laws completó sus estudios y obtuvo su título en la Juilliard School of music de Nueva York bajo la tutela del renombrado flautista Julius Baker.

FORMACIÓN MUSICAL DE HUBERT LAWS
La educación musical de Hubert siempre ha sido una amalgama. Para empezar, su casa de la infancia estaba justo enfrente de un honky-tonk de verdad, Miss Mary's Place, que todavía se encuentra en el mismo lugar en el barrio de Studewood de Houston. Su abuelo tocaba la armónica y a menudo actuaba como un solo hombre orquesta. Su madre, Miola, tocaba la música gospel al piano.

Hubert, el segundo de ocho hijos de una familia de músicos, creció tocando rhythm and blues y gospel en los bailes del barrio. Su hermano Ronnie y sus hermanas, Eloise y Debra, han dejado su huella en la industria musical, mientras que la hermana Blanche ha dedicado su talento al canto gospel y su hermano Johnnie ha aportado su voz en las grabaciones de Hubert. Resulta apropiado que el cuarto álbum de Hubert para Columbia se titule Family, con la participación de casi todo el clan Laws.

Hubert empezó tocando el piano, luego el violonchelo y el saxo alto, y en el instituto se hizo con la flauta mientras se ofrecía como voluntario para un solo de flauta en la orquesta de su instituto. Su profesor de música, Clement Barone, le enseñó los fundamentos de la flauta. Durante su adolescencia, Hubert conoció el jazz de la mano del director de la banda del instituto, Sammy Harris, en el Phillis Wheatley High School. Disfrutó de la libertad de improvisación y de la creatividad que permite el jazz y empezó a tocar regularmente con un grupo de Houston conocido como los Swingsters, el Modern Jazz Sextet, los Night Hawks, los Jazz Crusaders y, más recientemente, los Crusaders.

Después del instituto, Hubert se matriculó en el Departamento de Música de la Texas Southern University. Tras dos años allí, se marchó con los Crusaders a Los Ángeles. Pronto se convirtió en el punto de partida hacia la Juilliard School of Music de Nueva York. Ganando una beca que cubriría el coste de la matrícula en 1960, Hubert se fue a Nueva York en un Plymouth Sedan de 1950 con 600 dólares en el bolsillo. Recordando con cariño el momento en que se dio cuenta de que sus ahorros no cubrirían las necesidades de la vida en Nueva York, Hubert recuerda: "Era el otoño de 1960. Estaba con mis últimos cincuenta dólares y preguntándome qué hacer cuando sonó el teléfono y era una llamada ofreciéndome mi primer trabajo en el Sugar Ray's Lounge de Harlem. Eran tiempos difíciles entonces, pero desde entonces no he mirado atrás".

Estudiando todo el día en clase o con el maestro flautista Julius Baker, las noches las dedicaba a dar conciertos de apoyo. Pronto Hubert estuvo tocando con artistas de la talla de Mongo Santamaria, la Lloyd Price Big Band, John Lewis del Modern Jazz Quartet, la Orchestra USA y la Berkshire Festival Orchestra en Tanglewood, sede de verano de la Orquesta Sinfónica de Boston.

Las sesiones de grabación se convirtieron en un elemento básico de la agenda de Hubert y en ellas participaron Quincy Jones, Paul McCartney, Paul Simon, Aretha Franklin, Lena Horne, James Moody, Sergio Mendes, Bob James, Carly Simon, George Benson, Clark Terry y J.J. Johnson. En esos tiempos difíciles, la capacidad de tocar R&B y jazz le permitió no sólo sobrevivir, sino prosperar. Hubert cree que los músicos harían bien en aprender a tocar en una variedad de lenguajes musicales.
https://musicians.allaboutjazz.com/hubertlaws

 


 

hubertlaws.com ...