egroj world: Harry Babasin
Showing posts with label Harry Babasin. Show all posts
Showing posts with label Harry Babasin. Show all posts

Thursday, January 23, 2025

Wardell Gray • Way Out Wardell

 



Review by Mark Romano
This album was recorded live in Los Angeles in 1948, and finds the great Wardell Gray amidst some of the finest musicians of the time. In the late 1940s, the West Coast jazz scene introduced the big band jazz concert idea to the public. At this time in his short career, Gray was starting his ascent and would achieve lasting fame in tenor sax history. The recorded sound on the album is tinny, given that it was recorded in a hall, and the echo is distracting. However, the compact disc cleaned much of this up, and the dueling between the two tenors shines right through. Vido Musso, the other fine tenor here, was with Stan Kenton for a time. His punchy style plays off the smoother swing of Gray. There's also some strong, bright soloing by Howard McGhee, Ernie Royal, Barney Kessel, and Red Callender. The rhythm section swings hard throughout the session, and Gray knows how to ride the wave with a vengeance. He had that effortless tone of Lester Young, and was full with the fire of bop at the same time. His improvisation was prodigious, and he could translate a landslide of ideas through his horn. The genius Erroll Garner, then only 35, renders a fine solo version of "Tenderly." The compact disc version adds the bonus cut "Sweet Georgia Brown." This is what ignited jazz at the summit sounded like in concert in the late 1940s. Recommended.
https://www.allmusic.com/album/way-out-wardell-mw0000234851

///////


Reseña de Mark Romano
Este álbum fue grabado en vivo en Los Ángeles en 1948, y encuentra al gran Wardell Gray en medio de algunos de los mejores músicos de la época. A fines de la década de 1940, la escena del jazz de la Costa Oeste presentó al público la idea de los conciertos de jazz de big band. En este momento de su corta carrera, Gray estaba comenzando su ascenso y alcanzaría una fama duradera en la historia del saxo tenor. El sonido grabado en el álbum es metálico, dado que fue grabado en una sala, y el eco distrae. Sin embargo, el disco compacto limpió gran parte de esto, y el duelo entre los dos tenores brilla a través. Vido Musso, el otro tenor excelente aquí, estuvo con Stan Kenton durante un tiempo. Su estilo contundente juega con el swing más suave de Gray. También hay algunos solos fuertes y brillantes de Howard McGhee, Ernie Royal, Barney Kessel y Red Callender. La sección rítmica oscila con fuerza durante toda la sesión, y Gray sabe cómo subirse a la ola con fuerza. Tenía ese tono sin esfuerzo de Lester Young, y al mismo tiempo estaba lleno del fuego del bop. Su improvisación era prodigiosa y podía traducir una avalancha de ideas a través de su trompa. El genio Erroll Garner, entonces de solo 35 años, hace una excelente versión en solitario de " Tenderly."La versión en disco compacto agrega el corte extra" Sweet Georgia Brown."Así sonaba el jazz encendido en la cumbre en concierto a fines de la década de 1940. Recomendado.
https://www.allmusic.com/album/way-out-wardell-mw0000234851


Thursday, January 16, 2025

Herbie Harper • Herbie Harper

 



Biography by Scott Yanow
A fine trombonist active in the West Coast jazz scene of the 1950s, Herbie Harper spent most of his playing time after 1955 as a studio musician, although he occasionally re-emerged in the jazz world. After playing with Charlie Spivak's Orchestra (1944-1947), Harper settled in Los Angeles, where he gigged with Teddy Edwards and had short-time associations with Benny Goodman, Charlie Barnet, and Stan Kenton (1950). In addition to recording in the 1950s with June Christy, Kenton, Maynard Ferguson, Benny Carter, and Barnet, Herbie Harper led five albums of his own during 1954-1957 for Nocturne, Tampa, Bethlehem, and Mode. He mostly worked in the studios afterwards, but emerged to play with Bob Florence's big band and, in the 1980s, he recorded for SeaBreeze and with Bill Perkins for VSOP.
https://www.allmusic.com/artist/herbie-harper-mn0000572512#biography

///////


Biografía de Scott Yanow
Herbie Harper, un excelente trombonista activo en la escena jazzística de la Costa Oeste en la década de 1950, pasó la mayor parte de su tiempo como músico de estudio a partir de 1955, aunque reapareció ocasionalmente en el mundo del jazz. Tras tocar con la Charlie Spivak's Orchestra (1944-1947), Harper se instaló en Los Ángeles, donde actuó con Teddy Edwards y colaboró brevemente con Benny Goodman, Charlie Barnet y Stan Kenton (1950). Además de grabar en la década de 1950 con June Christy, Kenton, Maynard Ferguson, Benny Carter y Barnet, Herbie Harper dirigió cinco álbumes propios durante 1954-1957 para Nocturne, Tampa, Bethlehem y Mode. Después trabajó sobre todo en los estudios, pero emergió para tocar con la big band de Bob Florence y, en la década de 1980, grabó para SeaBreeze y con Bill Perkins para VSOP.
https://www.allmusic.com/artist/herbie-harper-mn0000572512#biography


Thursday, November 7, 2024

Bob Enevoldsen Quintet • Bob Enevoldsen Quintet

 



Biography
by Jason Ankeny
A longtime giant of the West Coast jazz landscape, Bob Enevoldsen trailed only Bob Brookmeyer as his generation's foremost practictioner of the valve trombone. Enevoldsen was born September 11, 1920, in Billings, MT. His Danish-born father was a professional violinist who conducted the orchestra at their local silent movie theater, and at age five Bob took up the instrument as well before moving to trombone several years later. Recurring lip troubles forced him to switch to clarinet and tenor saxophone while a student at the University of Montana, and he also adopted the double bass prior to joining the U.S. Air Force in 1942. Stationed in Utah, Enevoldsen settled in Salt Lake City following his 1946 military discharge, working as a tenor saxophonist until a colleague lent him a valve trombone. He found the fingering remarkably similar to the trumpet, but the instrument remained on the periphery of his vision after he joined the Utah Symphony as a clarinetist. On the advice of arranger Gene Roland, Enevoldsen relocated to Los Angeles in 1951, and began sitting in at local jazz clubs. As a skilled multi-instrumentalist, his fellow musicians embraced him with open arms and he soon signed on as the regular bassist with pianist Marty Paich's trio. Stints supporting Art Pepper and Shorty Rogers followed, and over time Enevoldsen made the valve trombone his instrument of choice, alternating between tenor sax during a lengthy run behind Shelly Manne at the legendary L.A. nightclub the Lighthouse. In 1954 Enevoldsen cut his first session as a bandleader for a self-titled LP on the Nocturne label. He later headlined dates for Tampa and Liberty as well, and even appeared in a pair of feature films, 1958's The Form of Jazz and the much-maligned 1960 adaptation of the Jack Kerouac novel The Subterraneans. By the time of the latter's release Enevoldsen was living in Las Vegas, working in nightclubs there. He returned to L.A. in 1962 as a staff arranger and studio musician for television star Steve Allen, and spent the remainder of the decade focused almost exclusively on session work. During the 1970s he finally returned to live performance, replacing Brookmeyer in Gerry Mulligan's band before rejoining Paich in support of singer Mel Tormé. He also played in big bands led by Bill Holman and Roger Neumann, and continued performing in small-group settings until just weeks prior to his death from circulation problems on November 19, 2005.
https://www.allmusic.com/artist/bob-enevoldsen-mn0000763322/biography

///////


Biografía
por Jason Ankeny
Bob Enevoldsen, un gigante del paisaje del jazz de la Costa Oeste desde hace mucho tiempo, solo superado por Bob Brookmeyer como el más importante practicante del trombón de válvulas de su generación. Enevoldsen nació el 11 de septiembre de 1920 en Billings, MT. Su padre, de origen danés, era un violinista profesional que dirigía la orquesta de su cine mudo local, y a los cinco años Bob también tomó el instrumento antes de pasar al trombón varios años después. Los problemas recurrentes con los labios le obligaron a cambiar al clarinete y al saxofón tenor mientras estudiaba en la Universidad de Montana, y también adoptó el contrabajo antes de alistarse en las Fuerzas Aéreas de EE.UU. en 1942. Destinado a Utah, Enevoldsen se instaló en Salt Lake City tras su licenciamiento militar en 1946, trabajando como saxofonista tenor hasta que un colega le prestó un trombón de válvulas. Encontró que la digitación era muy similar a la de la trompeta, pero el instrumento permaneció en la periferia de su visión después de unirse a la Sinfónica de Utah como clarinetista. Siguiendo el consejo del arreglista Gene Roland, Enevoldsen se trasladó a Los Ángeles en 1951 y comenzó a participar en los clubes de jazz locales. Como hábil multiinstrumentista, sus compañeros le acogieron con los brazos abiertos y pronto firmó como bajista habitual del trío del pianista Marty Paich. Siguieron temporadas de apoyo a Art Pepper y Shorty Rogers, y con el tiempo Enevoldsen hizo del trombón de válvulas su instrumento preferido, alternando con el saxo tenor durante una larga temporada detrás de Shelly Manne en el legendario club nocturno de Los Ángeles Lighthouse. En 1954, Enevoldsen grabó su primera sesión como director de banda para un LP autotitulado en el sello Nocturne. Más tarde, encabezó fechas para Tampa y Liberty, e incluso apareció en un par de películas, The Form of Jazz, de 1958, y la muy denostada adaptación de 1960 de la novela de Jack Kerouac The Subterraneans. Cuando se estrenó esta última, Enevoldsen vivía en Las Vegas y trabajaba en clubes nocturnos. Volvió a Los Ángeles en 1962 como arreglista y músico de estudio para la estrella de la televisión Steve Allen, y pasó el resto de la década centrado casi exclusivamente en trabajos de sesión. Durante la década de 1970 volvió finalmente a la actuación en directo, sustituyendo a Brookmeyer en la banda de Gerry Mulligan antes de volver a unirse a Paich como telonero del cantante Mel Tormé. También tocó en grandes bandas dirigidas por Bill Holman y Roger Neumann, y siguió actuando en grupos pequeños hasta pocas semanas antes de su muerte por problemas de circulación el 19 de noviembre de 2005.
https://www.allmusic.com/artist/bob-enevoldsen-mn0000763322/biography


Monday, September 9, 2024

Harry Babasin & The Jazz Pickers • For Moderns Only



Biography by Eugene Chadbourne

Nicknamed "the Bear" because of his imposing presence and the way he clawed at his instrument, Harry Babasin was a heavy presence as a creative and innovative bassist. He was also the first to record jazz solos on the cello in 1947. He has also been credited with being among the first jazz players to work in the Brazilian bossa nova style, and being one of the only bassists of his generation to become a bandleader. Some of the others who did, however, left even bigger footprints than the Bear may have, especially Charles Mingus. Like Mingus, Babasin was also a highly regarded record producer of his own short-lived jazz label. He was a Texan by birth and the son of an Armenian dentist and a Texas school music teacher. He studied many different instruments before focusing on the bass. He went to North Texas State University, contributing to this school's excellent reputation for jazz. Other players who have spent time there, swinging merrily in what is otherwise the totally uncool town of Denton, include such players as Herb Ellis, Jimmy Giuffre, Gene Roland, Johnny Smith, and Tommy Reeves. He played with Giuffre, a brilliant reed player who would later make modern jazz history, in the Bill Ware Orchestra in the early '40s. In 1942, he and Ellis checked out the Charlie Fisk Orchestra and were less than satisfied with the rhythm section. With perhaps a touch of arrogance, the pair of hotshots approached the bandleader and told him they could outplay his guys. Fisk kicked out the previous rhythm section after a quick audition. For Babasin, it meant leaving school in order to join the band. Thus began his road days. He toured the United States extensively over the next five years with the groups of Jimmy Joy, Bob Strong, Billie Rogers, Gene Krupa, Charlie Barnet, Boyd Raeburn, Benny Goodman, Woody Herman, Frank DeVol, Jerry Gray, and others. He relocated to Los Angeles during the job with Barnet in 1945 and wound up joining the Benny Goodman Orchestra, with whom he made many recordings. In the late '40s, Babasin appeared in the Danny Kaye film entitled A Song Is Born, a meeting of jazz aristocracy with Goodman, Barnet, Louis Armstrong, Lionel Hampton, Mel Powell, Tommy Dorsey, and Louis Bellson all getting screen time. There was something even more important about this experience than Hollywood glitz to Babasin. He met a Brazilian guitarist on the set who was an extra. His name: Laurindo Almeida. Some subsequent jams, which included the two men plus drummer Roy Harte and saxophonist Bud Shank, are among the earliest blends of Brazilian music and American jazz. In 1954, these players recorded two 10" discs that laid the groundwork for what would become bossa nova, getting the jump on Stan Getz and Antonio Carlos Jobim by years.

It must have been a pretty inspiring movie set, because this was also where Babasin first began to practice the art of pizzicato jazz cello. This interest was actually inspired by his own frustration in projecting ideas on the bass on-stage. He tuned the cello in fourths so it could still hold down the normal bass while allowing his soloing up into audible range. He recorded his first cello solos at the end of 1947 with the Dodo Marmarosa Trio, available on the CD Up in Dodo's Room on Jazz Classics. The next step was to actually add a bass player, a move which would give the cellist even more room to solo effectively. Decades later, bassist Ron Carter adopted the same approach when playing cello in his own groups. Babasin recorded fronting his own groups for labels such as World Pacific and Discovery. He also cut a duet cello session with Oscar Pettiford that is surely one of the high points reached with this instrument in jazz, and not just in terms of pitches being bowed and plucked. The cellist continued experimenting with different instrumental combinations that would highlight the cello, including adding vibraphone. Harte was a frequent companion. In 1952, they got together with musical friends such as Shank, Marty Paich, Howard Roberts, and Herbie Harper and decided to start recording and putting out their own sides. The move came about, as could be expected, because of the total lack of interest from record companies. This was the beginning of the Nocturne label. Since the label seemed to be an artistic triumph, it should go without saying that it was impossible for it to even break even. The cellist forged on, starting Harry Babasin & the Jazzpickers, a combination that featured guitar and cello heavily and was good for three highly collectible albums. On one, Buddy Collette was added on flute, while the other featured vibes, Red Norvo, and Terry Gibbs, respectively. In the rocking '60s, Babasin reunited with Barnet, his boss from the old days, and wound up freezing in Alaska backing up Bob Hope, who was entertaining troups. In the '70s, Harte and Babasin started the Los Angeles Theaseum, a non-profit archive of West Coast jazz history. This new library of recordings was transferred to digital format for preservation, and a new series of records was pressed under the Jazz Chronicles label. Babasin's final tour was in 1985 with pianist John Banister, ironically the man who gave him the nickname "the Bear." Soon after, he was diagnosed with emphysema. He claimed that he had played on 1,500 records as a bassist alone, not counting his cello work.
https://www.allmusic.com/artist/harry-babasin-mn0000668463/biography

///////

Biografía de Eugene Chadbourne

Apodado "el Oso" por su imponente presencia y la forma en que arañaba su instrumento, Harry Babasin tuvo una fuerte presencia como bajista creativo e innovador. También fue el primero en grabar solos de jazz con el violonchelo en 1947. También se le atribuye el mérito de ser uno de los primeros músicos de jazz en trabajar en el estilo de la bossa nova brasileña, y de ser uno de los únicos bajistas de su generación en convertirse en director de banda. Sin embargo, algunos de los que lo hicieron dejaron huellas aún más grandes que el Oso, especialmente Charles Mingus. Al igual que Mingus, Babasin también fue un productor discográfico muy apreciado de su propio sello de jazz de corta duración. Era tejano de nacimiento e hijo de un dentista armenio y de una profesora de música de una escuela de Texas. Estudió muchos instrumentos diferentes antes de centrarse en el bajo. Estudió en la North Texas State University, contribuyendo a la excelente reputación de esta escuela en el ámbito del jazz. Otros músicos que han pasado por allí, balanceándose alegremente en lo que, por otra parte, es la ciudad de Denton, que no tiene nada de cool, son jugadores como Herb Ellis, Jimmy Giuffre, Gene Roland, Johnny Smith y Tommy Reeves. Tocó con Giuffre, un brillante músico de lengüeta que más tarde pasaría a la historia del jazz moderno, en la Bill Ware Orchestra a principios de los años 40. En 1942, él y Ellis visitaron la Orquesta de Charlie Fisk y no quedaron muy satisfechos con la sección rítmica. Con un toque de arrogancia, la pareja de genios se acercó al director de la banda y le dijo que podían superar a sus chicos. Fisk echó a la anterior sección rítmica tras una rápida audición. Para Babasin, eso significaba dejar la escuela para unirse a la banda. Así empezaron sus días de carretera. Realizó numerosas giras por Estados Unidos durante los cinco años siguientes con los grupos de Jimmy Joy, Bob Strong, Billie Rogers, Gene Krupa, Charlie Barnet, Boyd Raeburn, Benny Goodman, Woody Herman, Frank DeVol y Jerry Gray, entre otros. Se trasladó a Los Ángeles durante el trabajo con Barnet en 1945 y acabó uniéndose a la Orquesta de Benny Goodman, con la que realizó muchas grabaciones. A finales de los años 40, Babasin apareció en la película de Danny Kaye titulada Ha nacido una canción, una reunión de la aristocracia del jazz con Goodman, Barnet, Louis Armstrong, Lionel Hampton, Mel Powell, Tommy Dorsey y Louis Bellson, todos ellos con tiempo en pantalla. Para Babasin, esta experiencia tenía algo más importante que el brillo de Hollywood. Conoció a un guitarrista brasileño en el plató que era un extra. Su nombre: Laurindo Almeida. Algunas de las reuniones posteriores, en las que participaron los dos hombres junto con el baterista Roy Harte y el saxofonista Bud Shank, se encuentran entre las primeras mezclas de música brasileña y jazz estadounidense. En 1954, estos músicos grabaron dos discos de 10" que sentaron las bases de lo que sería la bossa nova, adelantándose en años a Stan Getz y Antonio Carlos Jobim.

Debió de ser un plató de cine bastante inspirador, porque también fue aquí donde Babasin empezó a practicar el arte del chelo de jazz pizzicato. Este interés se inspiró en realidad en su propia frustración a la hora de proyectar ideas en el bajo sobre el escenario. Afinó el violonchelo en cuartas para poder seguir manteniendo el bajo normal y permitir que sus solos subieran al rango audible. Grabó sus primeros solos de chelo a finales de 1947 con el Dodo Marmarosa Trio, disponibles en el CD Up in Dodo's Room de Jazz Classics. El siguiente paso fue añadir un bajista, un movimiento que daría al violonchelista aún más espacio para hacer un solo efectivo. Décadas más tarde, el bajista Ron Carter adoptó el mismo enfoque al tocar el chelo en sus propios grupos. Babasin grabó al frente de sus propios grupos para sellos como World Pacific y Discovery. También grabó una sesión de violonchelo a dúo con Oscar Pettiford que es seguramente uno de los puntos álgidos alcanzados con este instrumento en el jazz, y no sólo en lo que se refiere a los tonos de arco y punteo. El violonchelista continuó experimentando con diferentes combinaciones instrumentales que resaltaban el violonchelo, incluso añadiendo el vibráfono. Harte era un compañero frecuente. En 1952, se reunieron con amigos músicos como Shank, Marty Paich, Howard Roberts y Herbie Harper y decidieron empezar a grabar y sacar sus propias caras. El movimiento se produjo, como era de esperar, por la total falta de interés de las compañías discográficas. Este fue el comienzo del sello Nocturne. Dado que el sello parecía ser un triunfo artístico, no hace falta decir que era imposible que llegara a ser rentable. El violonchelista siguió adelante y puso en marcha Harry Babasin & the Jazzpickers, una combinación en la que la guitarra y el violonchelo estaban muy presentes y que dio lugar a tres álbumes muy coleccionables. En uno de ellos, Buddy Collette se sumó a la flauta, mientras que en el otro participaron el vibráfono, Red Norvo y Terry Gibbs, respectivamente. En los rocambolescos años 60, Babasin se reunió con Barnet, su jefe de los viejos tiempos, y acabó congelado en Alaska respaldando a Bob Hope, que estaba entreteniendo a grupos. En los años 70, Harte y Babasin crearon el Theaseum de Los Ángeles, un archivo sin ánimo de lucro de la historia del jazz de la Costa Oeste. Esta nueva biblioteca de grabaciones se transfirió a formato digital para su conservación, y se imprimió una nueva serie de discos bajo el sello Jazz Chronicles. La última gira de Babasin fue en 1985 con el pianista John Banister, irónicamente el hombre que le dio el apodo de "el Oso". Poco después se le diagnosticó un enfisema. Afirmaba que había tocado en 1.500 discos sólo como bajista, sin contar su trabajo con el violonchelo.
https://www.allmusic.com/artist/harry-babasin-mn0000668463/biography


Saturday, August 31, 2024

The Jazzpickers & Red Norvo • Command Performance



Harry Babasin (19 de marzo de 1921, Dallas, Texas - 21 de mayo de 1988, Los Ángeles, California) fue un contrabajista y violonchelista estadounidense de jazz.
Tras tocar en orquesta locales de Texas, se trasladó a Nueva York, donde entró a formar parte de las big bands de Gene Krupa, Charlie Barnet y, en 1945 y ya instalado en California, Benny Goodman, con el que participa en el film , A Song Is Born. Después tocó con Woody Herman y con su propio grupo, The Jazz Pickers. Más tarde se convertirá en uno de los sidemen más solicitados de la escena de la Costa Oeste, formando con frecuencia sección con el batería Roy Harte. En sus últimos años, trabajó básicamente para bandas sonoras de cine y televisión.
Su estilo se caracterizaba por el uso frecuente de los registros agudos y el walking bass, siendo además pionero en el uso del violonchelo tocado en pizzicato (1947, en grabaciones con el pianista Dodo Marmarosa).
///////

Yervant Harry Babasin, Jr. (19 March 1921 Dallas, Texas - 21 May 1988 Los Angeles) was an American jazz bassist. His nickname was "The Bear".
Babasin was born in Texas to an American mother and an Armenian father. He attended North Texas State University, one of many noted jazz alumni from the school. Among them were Jimmy Giuffre, with whom Babasin played in Bill Ware's orchestra around 1940, and Herb Ellis, who played with Babasin in the Charlie Fisk Orchestra starting in 1942. Fisk actually fired his rhythm section after hearing Ellis and Babasin play, and after he was admitted, Babasin quit school to go on tour with Fisk. He also toured in the 1940s with Jimmy Joy, Bob Strong, Billie Rogers, Gene Krupa, Charlie Barnet, Boyd Raeburn, Benny Goodman, Woody Herman, Frank DeVol, and Jerry Gray. He also appeared in A Song Is Born, one of many jazz stars to play roles in the film. On the set of the film, he met Brazilian guitarist Laurindo Almeida, and the two began jamming together; along with Roy Harte and Bud Shank, their quartet was an early experiment blending Brazilian music and jazz. Their 1954 10" discs are predecessors to the bossa nova explosion of the late 1950s and early 1960s.
In 1947, he recorded the first cello solos known in jazz music, with the Dodo Marmarosa Trio. In order to do so, he tuned his strings in fourths. In later cello ensembles he added a bass player. He and Oscar Pettiford did a session together with two cellos. In the mid-1950s, he put together his own ensemble, Harry Babasin & the Jazzpickers, who played regularly at the Purple Onion in Hollywood; this ensemble released three albums. One recording of note was made in 1952 at the Tradewinds nightclub in Inglewood. It features Charlie Parker, Chet Baker, Sonny Criss, Al Haig, Larance Marable, and Harry, in one of Bird's few West Coast appearances.
His career cooled in the 1960s, returning to work with Charlie Barnet and supporting Bob Hope on USO tours. In the 1970s he and Harte initiated the Los Angeles Theaseum, a jazz archive and preservation society. Some of the recordings preserved through this effort were released on the Jazz Chronicles label.
Babasin's last tour was given in 1985 with John Banister on piano. Babasin died of emphysema three years later, having participated in possibly as many as 1,500 recordings.


Thursday, August 15, 2024

Harry Babasin • Harry Babasin & The Jazz Pickers



Review by Scott Yanow
Harry Babasin was (along with Oscar Pettiford) probably the first bassist to play jazz cello. This LP reissue of a set originally for the MOD (Music of the Day) label features Babasin's Jazz Pickers (a quartet with guitarist Dempsey Wright, bassist Ben Tucker, and drummer Bill Douglass), plus guest vibraphonist Terry Gibbs. The music (five Babasin originals and three veteran standards) swings hard but lightly with Babasin's cello solos being the date's most unusual feature.

///////

Revisión por Scott Yanow
Harry Babasin fue (junto con Oscar Pettiford) probablemente el primer bajista en tocar jazz cello. Esta reedición de LP de un set originalmente para el sello MOD (Música del día) presenta los Jazz Pickers de Babasin (un cuarteto con el guitarrista Dempsey Wright, el bajista Ben Tucker y el baterista Bill Douglass), además del vibrafonista invitado Terry Gibbs. La música (cinco originales de Babasin y tres estándares veteranos) oscila con fuerza, pero los solos de cello de Babasin son la característica más inusual de la fecha.


Thursday, June 6, 2024

Laurindo Almeida Quartet Featuring Bud Shank • Idem

 


Biography by arwulf arwulf
During a long and uncommonly productive career, Brazilian guitarist Laurindo Almeida achieved a ubiquity in popular music that has yet to be fully recognized. Largely responsible for the Brazilian/North American "samba jazz" that would eventually catch on in the form of a musical trend known as bossa nova, he played behind dozens of well-known pop vocalists and improved the overall texture of many a studio production ensemble. One credible estimate states that Almeida contributed to no less than 800 film soundtracks (among them The Old Man and the Sea, How the West Was Won, and Breakfast at Tiffany's), as well as countless TV scores. He also authored a series of guitar instruction books that are still in use worldwide. A master improviser and a skilled arranger as well as a brilliant interpreter of classical repertoire, he left for posterity superb recordings of works by J.S. Bach, Fryderyk Chopin, Claude Debussy, and Joaquín Rodrigo as well as a host of Brazilian composers including Heitor Villa-Lobos, Radamés Gnattali, and Alfredo Vianna. Almeida's own chamber compositions include a concerto for guitar and orchestra.

Laurindo Jose de Araujo Almeida Nobrega Neto was born in the village of Prainha near the Port of Santos in the state of São Paulo, Brazil, on September 2, 1917. He received his first musical instruction from his mother, a classically trained pianist, and credited her fondness for the music of Fryderyk Chopin as a primary influence. After observing his sister being given guitar lessons, "Lindo" borrowed her instrument and retreated to a barn where he taught himself to play entirely by ear, transferring what he'd heard his mother play on the piano to the strings of the guitar. Many years later he would declare his preference for the direct intimacy of the guitar as opposed to the more percussive piano. By the age of nine he had become uncommonly skilled and was well on the way to becoming a guitar virtuoso; it was then that he lost his father to typhoid fever. At 12 he relocated to São Paulo with his brother. He joined the Revolutionary Army at 15 and was wounded in a civil conflagration. While recuperating in a hospital he met Garoto, a nationally respected guitarist who was visiting to perform for the patients. Within a few years, Almeida would perform and record extensively with Garoto.

In 1935 Almeida moved to Rio de Janeiro, where he teamed up with singer and tenor guitarist Nestor Amaral and began working in radio while becoming active as a songwriter, arranger, and multi-instrumentalist and performing regularly at the Casino da Urea. He composed folk songs, fox trots, sambas, choros, waltzes, and comedic airs, and worked with a broad range of artists including choro master Pixinguinha. He also collected 78-rpm jazz records, and was especially fond of the way Fats Waller played the piano. In 1936, at the age of 19, he got a job (playing banjo for the most part so as to be heard) for half a year on the Cuyaba, a cruise ship that docked in every country along the coast of Europe from Spain to Germany. While visiting Paris he was able to hear Django Reinhardt and Stéphane Grappelli in person. In 1941 he played the Casino Copacabana, and switched over to the Casino Balneario da Urca the following year. It was there that he met a Portuguese ballerina named Natalia (Maria Miguelina Ferreira Ribeiro) in 1944 and married her shortly afterwards.

After touring north with Carmen Miranda, Laurindo Almeida moved to Los Angeles in 1947, and was able to do so because of royalties received from the sale of his tune "Johnny Pedlar," made famous as "Johnny Peddler" by popular acts like Jimmy Dorsey, Les Brown, and the Andrews Sisters. He performed in Laguna Beach with Nestor Amaral, José Oliveira, and violinist Elisabeth Waldo and appeared in a variety show with vocalist Dennis Day and comedians Victor Borge and Red Skelton, and in movies with Jimmy Durante and Danny Kaye. What made Almeida so different from anyone else on the scene at the time was his practice of using only his fingers on the guitar strings; everybody else used picks. When asked who his favorite guitarists were, he gave an answer that was emblematic of his entire career: classical virtuoso Andrés Segovia and Oscar Moore of the King Cole Trio. Almeida's film production work brought him to the attention of bandleader Stan Kenton, who hired and featured him while absorbing stylistic elements of the northeast Brazilian baiao, the samba, and the choro. Kenton eventually composed "Lament" especially for the guitarist. Almeida's direct involvement with Kenton's orchestra lasted until 1952. His first album as a solo artist, Concert Creations for Guitar, was released in 1950 by Kenton's host label, Capitol.

Just as Machito, Dizzy Gillespie, and Chano Pozo had enlivened the scene with their Afro-Cuban jazz during the late '40s, Laurindo Almeida's session work during his first decade in the U.S. pollinated the modern jazz scene with rhythms and melodies from Brazil. During the years 1953-1958, he recorded several jazz samba albums with saxophonist Bud Shank that have since come to be regarded as precursors of the bossa nova trend of the late '50s and early '60s. In addition to steady session work with vocalists like June Christy, Rosemary Clooney, Nat King Cole, Bing Crosby, Doris Day, Frankie Laine, Peggy Lee, Robert Mitchum, Connie Russell, Frank Sinatra, Martha Tilton, Mel Tormé, Kitty White, and vocal groups like the Four Freshmen, the Hi-Lo's, and the Platters, Almeida collaborated with bandleader Ray Anthony, pianist George Shearing, multi-instrumentalist Herbie Mann, space age pop music's Juan Garcia Esquivel, Kenton's right-hand man Pete Rugolo, and Hollywood's master of movie music Henry Mancini.

Between 1960 and 1967 Almeida put out no less than nine pop-oriented albums for Capitol; these were in addition to at least as many "classical" titles for that label. When the bossa nova craze really set in, Almeida brought an authentic Brazilian presence to records by Stan Getz, Shorty Rogers, and Cal Tjader; he also assisted with a Harry Belafonte Christmas LP and cut an album with the Modern Jazz Quartet, touring with them throughout all of Europe. While continuing to work with Mancini, he practiced anonymity as a member of Guitars Unlimited and the 50 Guitars of Tommy Garrett, sat in with bandleader Gerald Wilson, backed Dean Martin and Sammy Davis, Jr., and shared a session with trumpeter Rafael Méndez. In 1968 he played on the soundtrack of the film Charly, based upon Flowers for Algernon, a novel by Daniel Keyes.

In 1970 Almeida was one of the musicians backing Phil Ochs on his Greatest Hits album, produced by Van Dyke Parks, who invited the guitarist back to record the album Discover America in 1972. In 1974 Almeida and Bud Shank formed the L.A. 4 with bassist Ray Brown and drummer Shelly Manne (later replaced by Jeff Hamilton); this unit would eventually turn out at least eight albums, mostly for the Concord label, with which Almeida would be closely associated for the rest of his days. During the 1980s he performed with his second wife, Canadian soprano Deltra Ruth Eamon; he also recorded several albums with guitarist Charlie Byrd and led a trio at Disney World in Orlando, FL. In 1988 he formed a three-piece unit called Guitarjam with Sharon Isbin and Larry Coryell. Laurindo Almeida never failed to get behind musicians who earned his respect, and was especially supportive of other guitarists, including fellow Brazilian Baden Powell and classicist Paulo Bellinati. At the age of 74 he cut a live album (Outra Vez) with his trio at a club near San Diego, performing (in addition to his own compositions) works by Antonio Carlos Jobim, Enriqué Granados, Thelonious Monk, Ludwig van Beethoven, Irving Berlin, and Antonin Dvorák. This intriguingly diverse selection was typical of Laurindo Almeida, who passed away on July 26, 1995, in Van Nuys, CA.
https://www.allmusic.com/artist/laurindo-almeida-mn0000761478#biography

///////

Biografía de arwulf arwulf
Durante una carrera larga y extraordinariamente productiva, el guitarrista brasileño Laurindo Almeida logró una ubicuidad en la música popular que aún no ha sido plenamente reconocida. En gran parte responsable del "samba jazz" brasileño/norteamericano que eventualmente se popularizaría en la forma de una tendencia musical conocida como bossa nova, tocó detrás de docenas de conocidos vocalistas pop y mejoró la textura general de muchos conjuntos de producción de estudio. Una estimación creíble afirma que Almeida contribuyó a no menos de 800 bandas sonoras de películas (entre ellas The Old Man and the Sea, How the West Was Won y Breakfast at Tiffany's), así como a innumerables bandas sonoras de televisión. También es autor de una serie de libros de instrucciones de guitarra que todavía se usan en todo el mundo. Maestro improvisador y hábil arreglista, así como brillante intérprete de repertorio clásico, dejó para la posteridad magníficas grabaciones de obras de J. S. Bach, Fryderyk Chopin, Claude Debussy y Joaquín Rodrigo, así como una gran cantidad de compositores brasileños, incluidos Heitor Villa-Lobos, Radamés Gnattali y Alfredo Vianna. Las composiciones de cámara de Almeida incluyen un concierto para guitarra y orquesta.

Laurindo José de Araujo Almeida Nobrega Neto nació en el pueblo de Prainha, cerca del puerto de Santos, en el estado de São Paulo, Brasil, el 2 de septiembre de 1917. Recibió su primera instrucción musical de su madre, una pianista de formación clásica, y atribuyó su afición por la música de Fryderyk Chopin como influencia principal. Después de observar a su hermana recibiendo lecciones de guitarra, "Lindo" tomó prestado su instrumento y se retiró a un granero donde aprendió a tocar completamente de oído, transfiriendo lo que había escuchado tocar a su madre en el piano a las cuerdas de la guitarra. Muchos años después declararía su preferencia por la intimidad directa de la guitarra frente al piano más percusivo. A la edad de nueve años se había vuelto extraordinariamente hábil y estaba en camino de convertirse en un virtuoso de la guitarra; fue entonces cuando perdió a su padre a causa de la fiebre tifoidea. A los 12 años se mudó a São Paulo con su hermano. Se unió al Ejército Revolucionario a los 15 años y resultó herido en una conflagración civil. Mientras se recuperaba en un hospital conoció a Garoto, un guitarrista respetado a nivel nacional que estaba de visita para tocar para los pacientes. En pocos años, Almeida actuaría y grabaría extensamente con Garoto.

En 1935 Almeida se mudó a Río de Janeiro, donde se asoció con el cantante y guitarrista tenor Nestor Amaral y comenzó a trabajar en la radio mientras se volvía activo como compositor, arreglista y multiinstrumentista y actuaba regularmente en el Casino da Urea. Compuso canciones folclóricas, fox trots, sambas, choros, valses y aires cómicos, y trabajó con una amplia gama de artistas, incluido el maestro del choro Pixinguinha. También coleccionaba discos de jazz de 78 rpm, y le gustaba especialmente la forma en que Fats Waller tocaba el piano. En 1936, a la edad de 19 años, consiguió un trabajo (tocando el banjo en su mayor parte para ser escuchado) durante medio año en el Cuyaba, un crucero que atracaba en todos los países de la costa de Europa, desde España hasta Alemania. Mientras visitaba París, pudo escuchar a Django Reinhardt y Stéphane Grappelli en persona. En 1941 tocó en el Casino Copacabana, y se cambió al Casino Balneario da Urca al año siguiente. Fue allí donde conoció a una bailarina portuguesa llamada Natalia (Maria Miguelina Ferreira Ribeiro) en 1944 y se casó con ella poco después.

Después de hacer una gira por el norte con Carmen Miranda, Laurindo Almeida se mudó a Los Ángeles en 1947 y pudo hacerlo gracias a las regalías recibidas por la venta de su canción "Johnny Pedlar", que se hizo famosa como "Johnny Peddler" por actos populares como Jimmy Dorsey, Les Brown y the Andrews Sisters. Actuó en Laguna Beach con Nestor Amaral, José Oliveira y la violinista Elisabeth Waldo y apareció en un programa de variedades con el vocalista Dennis Day y los comediantes Victor Borge y Red Skelton, y en películas con Jimmy Durante y Danny Kaye. Lo que hizo a Almeida tan diferente de cualquier otra persona en la escena en ese momento fue su práctica de usar solo sus dedos en las cuerdas de la guitarra; todos los demás usaban púas. Cuando se le preguntó quiénes eran sus guitarristas favoritos, dio una respuesta emblemática de toda su carrera: el virtuoso clásico Andrés Segovia y Oscar Moore del Trío King Cole. El trabajo de producción cinematográfica de Almeida llamó la atención del líder de la banda Stan Kenton, quien lo contrató y presentó mientras absorbía elementos estilísticos del baiao del noreste de Brasil, la samba y el choro. Kenton eventualmente compuso "Lament" especialmente para el guitarrista. La participación directa de Almeida con la orquesta de Kenton duró hasta 1952. Su primer álbum como solista, Concert Creations for Guitar, fue lanzado en 1950 por el sello anfitrión de Kenton, Capitol.

Así como Machito, Dizzy Gillespie y Chano Pozo animaron la escena con su jazz afrocubano a fines de los 40, el trabajo de sesión de Laurindo Almeida durante su primera década en los EE.UU. polinizó la escena del jazz moderno con ritmos y melodías de Brasil. Durante los años 1953-1958, grabó varios álbumes de jazz samba con el saxofonista Bud Shank que desde entonces se han considerado precursores de la tendencia bossa nova de finales de los 50 y principios de los 60. Además de trabajar en sesiones constantes con vocalistas como June Christy, Rosemary Clooney, Nat King Cole, Bing Crosby, Doris Day, Frankie Laine, Peggy Lee, Robert Mitchum, Connie Russell, Frank Sinatra, Martha Tilton, Mel Tormé, Kitty White y grupos vocales como The Four Freshmen, The Hi-Lo's y the Platters, Almeida colaboró con el líder de la banda Ray Anthony, el pianista George Shearing, el multiinstrumentista Herbie Mann, Juan García Esquivel de space age pop Music, Pete Rugolo, mano derecha de Kenton, y Henry Mancini, maestro de la música cinematográfica de Hollywood.

Entre 1960 y 1967 Almeida lanzó no menos de nueve álbumes orientados al pop para Capitol; estos se sumaron al menos a otros tantos títulos "clásicos" para ese sello. Cuando realmente comenzó la locura de la bossa nova, Almeida trajo una auténtica presencia brasileña a los discos de Stan Getz, Shorty Rogers y Cal Tjader; también ayudó con un LP Navideño de Harry Belafonte y grabó un álbum con el Cuarteto de Jazz Moderno, girando con ellos por toda Europa. Mientras continuaba trabajando con Mancini, practicó el anonimato como miembro de Guitars Unlimited y the 50 Guitars of Tommy Garrett, se sentó con el líder de la banda Gerald Wilson, respaldó a Dean Martin y Sammy Davis, Jr., y compartió una sesión con el trompetista Rafael Méndez. En 1968 participó en la banda sonora de la película Charly, basada en Flowers for Algernon, una novela de Daniel Keyes.

En 1970 Almeida fue uno de los músicos que respaldó a Phil Ochs en su álbum de Grandes éxitos, producido por Van Dyke Parks, quien invitó al guitarrista a volver a grabar el álbum Discover America en 1972. En 1974 Almeida y Bud Shank formaron The L. A. 4 con el bajista Ray Brown y la baterista Shelly Manne (luego reemplazada por Jeff Hamilton); esta unidad eventualmente produciría al menos ocho álbumes, la mayoría para el sello Concord, con el que Almeida estaría estrechamente asociado durante el resto de sus días. Durante la década de 1980 actuó con su segunda esposa, la soprano canadiense Deltra Ruth Eamon; también grabó varios álbumes con el guitarrista Charlie Byrd y dirigió un trío en Disney World en Orlando, Florida. En 1988 formó una unidad de tres piezas llamada Guitarjam con Sharon Isbin y Larry Coryell. Laurindo Almeida nunca dejó de apoyar a músicos que se ganaron su respeto, y apoyó especialmente a otros guitarristas, incluidos su compatriota brasileño Baden Powell y el clasicista Paulo Bellinati. A los 74 años grabó un álbum en vivo (Outra Vez) con su trío en un club cerca de San Diego, interpretando (además de sus propias composiciones) obras de Antonio Carlos Jobim, Enriqué Granados, Thelonious Monk, Ludwig van Beethoven, Irving Berlin y Antonin Dvorák. Esta selección intrigantemente diversa fue típica de Laurindo Almeida, quien falleció el 26 de julio de 1995 en Van Nuys, California.
https://www.allmusic.com/artist/laurindo-almeida-mn0000761478#biography


Saturday, June 1, 2024

Pete Rugolo & His Orchestra With The Rugolettes • Rugolomania

 


Biography
by Richard S. Ginell
Pete Rugolo was one of the most prolific arrangers for Stan Kenton's 1945-1949 orchestras, following through on the leader's swashbuckling example to help shape the band's exciting, blasting style. Brought to the U.S. at age five, Rugolo grew up in Santa Rosa, California, and became a student of Darius Milhaud at Mills College in Oakland. After a stint with the Army, he submitted an arrangement to Kenton and then settled in with the band, turning out a series of "Artistry in..." compositions ("Bass," "Percussion," "Bolero," "Boogie"), as well as some of the earliest, most startling pieces for the Innovations in Modern Music Orchestra. However, Rugolo soon gravitated toward pop, landing a position as music director of Capitol Records in 1949, where he cranked out arrangements -- some of which bordered on easy listening treacle -- for June Christy, Nat King Cole, Harry Belafonte (in his brief pop period), the Four Freshmen, and others. In 1957, he became music director of Mercury Records, making a number of albums for that label, and briefly led a big band in 1954. From the '50s onward, Rugolo moved into Hollywood, scoring TV series like The Fugitive and Run for Your Life, and several films. Consequently, his importance to jazz lessened as the years passed.
https://www.allmusic.com/artist/pete-rugolo-mn0000321194/biography

///////

Pietro «Pete» Rugolo (1915-2011), nacido en San Piero Patti (Sicilia), el 25 de diciembre de 1915, fue un compositor, arreglista y productor de discos de jazz estadounidense, y uno de los más populares directores de orquestas en la era de las grandes bandas de jazz norteamericanas.

Su familia emigró a California siendo el un niño y allí, en los años treinta del pasado siglo, ingresó en el “San Francisco College” para estudiar composición con Darius Milhaud. Después de cumplir el servicio militar, Rugolo se afianzó definitivamente en el mundo de la música, cuando se unió a la, por entonces, formidable orquesta de Stan Kenton, en la que dejó escritos algunos de sus mejores arreglos y de sus mejores composiciones.

Rugolo ejerció una influencia crítica en la imagen progresiva de la banda, que sonaba como ninguna otra en los EE.UU. Algunos críticos asemejan la relación entre Rugolo y Kenton, como la que hubo, décadas atrás entre Duke Ellington y su arreglista, Billy Strayhorn. En 1949, se convirtió en director musical de Capitol Records, donde realizó sesiones de grabación con grandes estrellas del jazz como Miles Davis, Charlie Parker, Nat King Cole y Peggy Lee.

Continuó colaborando a tiempo parcial con Kenton y también hizo arreglos para la cantante estrella de la orquesta de Kenton, la maravillosa, June Christy. La década de 1950 fue un período de mucho trabajo para Rugolo, pues dispuso brevemente de su propia banda en 1954, con Patti Page como su vocalista. También mantuvo afiliaciones contractuales con Columbia Records y Mercury Records, escribiendo, entre otros, para Sarah Vaughan.

Para entonces, se había diversificado en géneros musicales distintos del jazz. Con la productora Metro Goldwyn Mayer, Rugolo trabajó como compositor y arreglista en varias comedias musicales como “Kiss Me Kate”, o “Easy to Love”, ambas en 1953. También trabajó de forma prolífica en la televisión, escribiendo la música de series tan populares como “The Fugitive”, (1963-1967) y “The Outsider”, (1968-1969). Rugolo se retiró en 1985, recibiendo el premio The Golden Score de la Sociedad Americana de arreglistas y compositores.

Uno de los álbumes más vendidos y celebrados de Pete Rugolo, fue el álbum «The Four Freshmen and Five Trombones», un disco que impulsó al famoso grupo al reconocimiento definitivo en los círculos del jazz. Rugolo murió a la edad de 95 años el 16 de octubre de 2011 en Sherman Oaks, California.
https://apoloybaco.com/jazz/pete-rugolo/


Friday, May 31, 2024

Virgil Gonsalves Sextet • Virgil Gonsalves Sextet

 



Virgil Gonsalves (September 5, 1931 – October 20, 2008) was an American jazz saxophonist and clarinetist, though primarily a baritone saxophonist.
Born in Monterey, California, Gonsalves was a baritone saxophonist with the orchestras of Alvino Rey (1950) and Tex Beneke (1952). In 1954, he formed an ensemble with Bob Enevoldsen, the tenor saxophonist Buddy Wise, Lou Levy, Harry Babasin, and Larry Bunker, and recorded the album Virgil Gonsalves Sextet in 1954 on Nocturne Records 8. Among the group's later members were Leo Wright, Junior Mance, Ron Crotty (born 1929), and Eddie Khan. Gonzalves also worked as a freelance musician, mainly in the San Francisco area. He was a member of the Pacific Gas & Electric band from 1971 to 1972. He died in Salinas, California.
https://en.wikipedia.org/wiki/Virgil_Gonsalves

///////


Virgil Gonsalves (5 de septiembre de 1931 - 20 de octubre de 2008) fue un saxofonista y clarinetista de jazz estadounidense, aunque principalmente fue saxofonista barítono.
Nacido en Monterey, California, Gonsalves fue saxofonista barítono en las orquestas de Alvino Rey (1950) y Tex Beneke (1952). En 1954, formó un conjunto con Bob Enevoldsen, el saxofonista tenor Buddy Wise, Lou Levy, Harry Babasin, y Larry Bunker, y grabó el álbum Virgil Gonsalves Sextet en 1954 en Nocturne Records 8. Entre los miembros posteriores del grupo se encontraban Leo Wright, Junior Mance, Ron Crotty (nacido en 1929) y Eddie Khan. Gonzalves también trabajó como músico independiente, principalmente en la zona de San Francisco. Fue miembro de la banda Pacific Gas & Electric de 1971 a 1972. Murió en Salinas, California.
https://en.wikipedia.org/wiki/Virgil_Gonsalves


Thursday, May 16, 2024

Herbie Harper Quintet • Jazz In Hollywood Series

 



American trombonist, born 2 July 1920 in Salina, Kansas, and raised in Amarillo, Texas.
After touring with Charlie Spivak 1944-1947, Harper settled in Hollywood, playing with Teddy Edwards' quintet and in the big bands of Benny Goodman 1947, Charlie Barnet 1948, Stan Kenton 1950 and Jerry Gray 1950-1952. In the mid-1950s he led own group, playing West Coast jazz and making records. From 1955 mainly active as a studio musician for NBC, but has also recorded with jazz artists such as Benny Carter (1958), Bob Florence (intermittently 1955-1981).
https://www.discogs.com/artist/312547-Herb-Harper

///////


Trombonista estadounidense, nacido el 2 de julio de 1920 en Salina, Kansas, y criado en Amarillo, Texas.
Tras realizar giras con Charlie Spivak entre 1944 y 1947, Harper se instaló en Hollywood, donde tocó con el quinteto de Teddy Edwards y en las big bands de Benny Goodman en 1947, Charlie Barnet en 1948, Stan Kenton en 1950 y Jerry Gray entre 1950 y 1952. A mediados de la década de 1950 dirigió su propio grupo, tocando jazz de la Costa Oeste y grabando discos. A partir de 1955 trabajó principalmente como músico de estudio para la NBC, pero también grabó con artistas de jazz como Benny Carter (1958), Bob Florence (intermitentemente 1955-1981).
https://www.discogs.com/artist/312547-Herb-Harper


Sunday, January 28, 2024

Virgil Gonsalves Sextet and Big Band • Jazz in the Bay Area 1954-1959

 



He was born on September 5, 1931 in Monterey, where he grew up and attended elementary and high school. He later enrolled at the San Francisco State University. After graduating in 1952, he began touring with the bands of Alvino Rey, Jack Fina and Tex Beneke. Between seasons, Virgil introduced an artfully arranged sextet at concerts and club dates, contributing to the development of a nascent modern jazz scene in San Francisco, notably represented by the Dave Brubeck Trio.

Brubeck’s trio was the hottest musical thing in town, since they began playing at Ciro’s and at the Black Hawk in 1950. Disc jockey ace Jimmy Lyons, the local high priest of modern jazz, in his “Lyons Busy” KNBC radio show, said of Brubeck’s trio that “they’re the finest exponents of modern music today...”

The newspaper coverage of jazz was more extensive in the Bay Area than in any other metropolitan area in the U.S. The San Francisco Chronicle inaugurated its full coverage of jazz and popular music in 1950 with The Rhythm Section by Ralph Gleason in its Sunday magazine.

Beginning in 1954, the night life in San Francisco came out of the lethargic state in which it had been for awhile, and jazz—Dixieland in particular—had a strong resurgence. In fact, jazz in the city was big at the time, and the street scene boasted record-breaking clubs like the Black Hawk, Downbeat, Hangover, Fack’s, Tin Angel, and Macumba. For those who “digged” modern jazz, they had the opportunity to listen throughout the year to the bands and combos of such important touring artists as Woody Herman, Flip Phillips, Shorty Rogers, Louis Armstrong, Art Pepper, Max Roach, Earl Hines, George Shearing, and other nationally renowned bandleaders. Also local groups with different sounds and rhythms were beginning to make a name for themselves in the Bay area, such as Bob Scobey and Turk Murphy and their Dixieland bands; Cal Tjader’s Afro-Cubans and, of course, Dave Brubeck’s trio, whose modern
jazz concerts grossed more in Northern California than anywhere else.

In June 1954 some 400 students crowded the Tamalpais High School auditorium to dance to the beat of the Tam Dance Band. The featured attraction of the date was the appearance of the Virgil Gonsalves Sextet whose increasingly frequent and successful modern jazz performances were beginning to attract the attention of concert promoters and owners of the best clubs.

The work that the Virgil Gonsalves sextet had been developing particularly impressed Monterey local disc jockey Johnny Adams. In his eagerness to spread the word, Adams sent Gonsalves with tapes to a few jazz record labels, including the local Fantasy, as well as others in Los Angeles, such as Pacific Jazz and Nocturne Records.

After several weeks and a couple of meetings in L.A., Gonsalves finally struck a deal with Harry Babasin, producer and bassist for the newly formed and up-and-coming Nocturne label —but on one condition: for the recording session, instead of employing Gonsalves’s usual San Francisco bandmates, Babasin would recruit a group of better known Los Angeles based jazz musicians in order to include the album in their “Jazz in Hollywood Series.”

Babasin arranged a recording session at Western Recorders for September 29, 1954. With engineer John Neal on board and producer Babasin on bass, the sextet was rounded out by leader Gonsalves on baritone, the former Gene Krupa tenor saxophonist Buddy Wise, valve trombonist Bob Enevoldsen, pianist Lou Levy, and drummer Larry Bunker. The result was an excellent 10-inch album released in February 1955. In his Down Beat review, Nat Hentoff said: “Date is very close to five stars. Gonsalves blows with a strong beat and in clean, unhackneyed solo patterns. (Listen to his pulsative sureness and sensitive power in Yesterdays, his featured vehicle here). Elsewhere, the blowing is fine and the ensemble interplay is particularly well conceived.”

Virgil’s sextet first appeared at the Black Hawk in March 1955, already a nationally known jazz club, which from 1954 was sometimes referred to as the Jazz Corner of the West and was located at 200 Hyde St. The sextet began a series of challenging showcases, sharing the stage with the Terry Gibbs Quartet in a daily sensational “Battle of the Bands” that lasted two weeks. Gonsalves’ performances drew more fans every day, and when Gibbs left in April, the sextet remained employed as the house band. In June it was competing in a new battle, this time with Buddy DeFranco’s quartet. Soon after, new discovery jazz vocalist Chris Connor, on her first West Coast tour, was booked to perform at the Black Hawk. She drew a huge crowd singing with strong support from Virgil’s Sextet from July 26 until August 8. Something of note happened during a Sunday afternoon jam session at the club. Virgil invited his State College friend, the 19-year-old singer Johnny Mathis, to sit in. Helen Noga, the tireless and energetic co-owner of the club, was so impressed with Mathis that she decided to become his manager. In 1960, after Mathis got his first hit single “Wonderful, Wonderful,” Virgil said, maybe unfairly: “Mathis has prostituted his great talent in jazz to make it commercially. He could have been a great jazz singer, but he’s making big money as a pops singer, and you can’t arguewith that. That’s the way they judge success.”

The Black Hawk continued to bring in artists from the East Coast as a policy. Thus, after the success of Chris Connor, a new voice arrived on August 23. Carmen McRae who was accompanied by the Virgil Gonsalves sextet for a week, enjoyed a great reception by an enthusiastic audience. The club was packed.

Gonsalves’ stay at the Black Hawk lasted for six months, the longest period of time an artist appeared at the club in its history.

Charles “Chinky” Naditz, was a local businessman, known in the music scene for being the one who started the craze for small jazz clubs in the Bay Area with Say When at 952 Bush St back in 1947. In September 1955, Naditz opened a new club called Jumptown, dedicated to rock ‘n’ roll, but only a few weeks later he changed his mind and decided to adopt a modern jazz policy. On November 1st, Jumptown kicked off with a one-week booking of a jazz star as featured soloist with the Virgil Gonsalves Sextet. From November 1, 1955, Dizzy Gillespie, who was already playing his —for some— still controversial bent trumpet that had become his visual hallmark since 1953, was the first such soloist to visit Jumptown. Dizzy and Virgil had a huge crowd kicking with joy and excitement during their performances.

The next names drawn to Jumptown for week long engagements in November came from Los Angeles. The first was Dave Pell, followed by Bud Shank and Jimmy Giuffre, who had recently been voted Down Beat’s “newclarinet star of ‘55,” and also Maynard Ferguson and Dexter Gordon. They all played with the Gonsalves Sextet, which in a few months had become the talk of the town and somehow represented a San Francisco style, a hybrid response to the jazz that had been brewing in Los Angeles and had already been labeled the West Coast style. Gonsalves himself was a huge fan of Gerry Mulligan, Shorty Rogers, and the fresh sound emanating from Southern California.

Also in November, Gonsalves traveled to Los Angeles to record —again with sound engineer John Neal— a 12” for Liberty Records, but this time he did it with his original sextet, which by now had remained stable since high school. Its members —and Virgil’s schoolmates for that matter— were Bob Badgley, valve trombone; Dan Patiris, tenor sax; Clyde Pound, piano (who also played with the Rudy Salvini big band); Max Hartstein, bass; and Gus Gustafson, drums. The arrangements were provided by Jerry Cournoyer and Bob Searle. After their first recording session, bassist Max Harstein fell ill and had to be replaced by the excellent Ron Crotty, who previously played with Brubeck. On this album, Gonsalves’ work comes off with inventiveness and flow, and he managed to demonstrate his inherent rhythmas a soloist. The interplay between him and Dan Patiris keeps the swinging level of this set of the so-called San Francisco Jazz Style performances.

On November 10, 1955, Gonsalves’ unit, Rudy Salvini’s big band, and tenorman Brew Moore —a legend among the local jazz crowd since his arrival in San Francisco in the early 1950s— performed at a jazz concert organized by San Francisco State University.

Bandleader Rudy Salvini was another indefatigable Bay Area musician who had begun playing trumpet when he was eight years old and became interested in jazz in 1941 after hearing Stan Kenton’s band at the Oakland Sweet Ballroom. “That was the most exciting band I’ve ever heard,” said Rudy.

Originally from Oakland, where he was born on March 22, 1925, Rudy Salvini attended Clawson Elementary School and Hoover High School. At eighteen, during his senior year at Tech, he put together his first band, a 10-piece orchestra whose members included John Marabuto and Johnny Coppola. They played anywhere they could, including USO dances. “Pretty soon the union got to know who I was and said ‘hey, why don’t you join us?’” recalls Rudy. “So I went down to see the business agent in Oakland and joined.” Like most AFM locals at the time, Local 6 was racially segregated. Local 669, the black local, was a subsidiary of Local 6. It covered the same territory as Local 6 although black musicians were not allowed to play east of Van Ness. The two locals were finally merged by court order in 1960.”

He then went on to San Francisco State University, where he belonged to the same student body as Virgil Gonsalves. In May 1945 he was drafted and stationed at Wiesbaden, Germany with the 761st Army Air Force band. Later, at the recommendation of friends, Rudy joined the 314th Army Forces Band, the top general’s band, which boasted the best musicians from all over Europe. They played at the Wiesbaden Opera house for the Army Air Force Radio Network. It was a big band with a full string section and four singers, including a young Tony Benedetto (later Tony Bennett, of course). Two years later, Rudy returned to San Francisco State University and received his Bachelors in Music and teaching credentials in 1953. After his graduation, Salvini started doing substitute teaching at schools, instructing private pupils, playing casual jobs —and trying to put big band jazz back in the picture in Oakland.

In 1954, Rudy Salvini, the young trumpeter and school-teacher, finally organized his 17-piece rehearsal band, mostly with SF State grads. Each week they gathered on Saturday in a San Francisco hall at 230 Jones Street to play long and arduous but stimulating rehearsals just for the sheer joy of music. “People would bring their music, and we would play it,” said Rudy, “That started me off. During two years of just rehearsals,” Salvini remarked, “there were some dreary moments —though not too many. There also were some changes in personnel, but the nucleus of the band remains the same,” he said in March 1956.

It was preeminently a jazz band, although it devoted a considerable portion of its repertoire to dancing tempo numbers in an attempt to interest whatever group of dancers existed in the Bay Area. The Salvini band was a young, Kenton-Basie derived band which, however, was extremely original in its arrangements, notably by Jerry Coker, Jerry Mulvihill, and Jerry Cournoyer.

On January 14, 1956, Rudy Salvini’s big band made its first public appearance, along with Virgil Gonsalves’ sextet, at the Saturday afternoon dance concert sessions for young people at Oakland Sweet’s Ballroom, organized by Pat Henry, the best jazz disc jockey (at KROW) in the Bay area. They drew 250 patrons for their first date. “I will forever be indebted to Pat,” Salvini said, recalling that Mr. Henry had helped set up his band’s first Bay Area gig. “He really gave us our start. He put himself out on a limb for us.”

Come March, Pat Henry took his show to the Sands, another Oakland dance hall, where he resumed latenight sessions, but this time as “Sunday at the Sands.” Given that big band shows were not having much luck else where in the country, it was encouraging that Henry’s display of Salvini’s great team, along with the Virgil Gonsalves sextet, was being met with great approval.

Meanwhile, the notoriety of the sextet had spread throughout the country with their albums and articles in national publications and also through musicians who had been able to listen to them. Virgil began receiving requests to play outside the Bay Area, and on May 5th he flew his sextet to the University of Colorado for a one niter, and also got a booking for that summer at Lake Tahoe in Nevada.

The famous veteran tenor saxophonist Vido Musso, after years of playing in some of the best big bands (Benny Goodman, Harry James, and Stan Kenton, among others), began his journey as a leader. On May 25, 1956, he opened at San Francisco’s Avalon Ballroom with a 10-piece band scheduled for a series of weekend dances. Virgil formed the band for Vido, which included the Gonsalves sextet plus altoist Jerry Dodgion and other local musicians.

Meantime, Rudy Salvini’s Oakland band had come a longway since its debut earlier that year, not only succeeding musically, but drawing nearly 400 people on the night of Sunday,October 14, 1956, during their first appearance that season at the Sands Ballroom. Due to the enthusiastic response of the public, the band was able to stay together. And although it was still playing only casual engagements and its members had to support themselves with other jobs, these casual events were becoming more andmore frequent.

Later, in November ‘56 Salvini’s big band recorded five tunes for the new label San Francisco Jazz Records, led by former disc jockey Alan Levitt. Pat Henry, who produced the recording session, explained: “We rented the Sands Ballroom in Oakland. First, it is a big hall, an old hall. We used the smallest possible space to gain the effect of actually sitting inside the band.Only one Telefunken microphone was used for all the reeds, trumpets and trombones. An Altec M-30 microphone system was used for the bassist and the pianist.” With this recording, Salvini’s big band finally got the opportunity to be heard nation-wide. Along with Jerry Coker’s quartet and vocalist Ree Brunell, the band was featured on “Intro to Jazz,” the first LP issued by the label; itwas released in February 1957. It had also been rumored at the time that the Virgil Gonsalves Sextet would record an LP for San Francisco Jazz Records, but this never happened because Levitt died suddenly, and that was the end of the record label.

On the weekend of November 18, 1956, at the Black Hawk, the Calvin Jackson Quartet was sharing the stand with the new Virgil Gonsalves Sextet which included drummer Bob Fuhlrodt and bassist Jerry Good of Oakland, tenor Lloyd Rice, pianist John Baker, and trumpeter Mike Downs, another Oaklander.

Also in November, Rudy Salvini left his orchestra for a spell and brought a quintet to the Chi-Chi Club on 12th St. Clyde Pound was on piano, usually with Virgil Gonsalves, Pete Dovino on tenor clarinet and vocals, Dean Reilly on bass, and Forrest Elledge on drums. They played four nights a week for two weeks.

In December, Virgil’s sextet reconvened for three consecutive weekends at the Black Hawk with afterhours sessions at the small Pond’s club. Then starting on January 11, 1957, they performed four nights a week at the Cable Car Village at California and Hyde streets. The group’s personnel included Mike Downs (tp), Dan Patiris (ts), Clyde Pound (p); Jerry Goode (b), and Bob Fuhlrodt (d). On January 26 they began a series of Saturday afternoon concerts at the New Fillmore theater.

At Berkeley’s Little Theater, the night of May 29, a near-capacity audience of more than 500 people, most of them Berkeley High School students, gave an enthusiastic welcome to a 2 1/2 hour concert by Salvini’s big band with Virgil Gonsalves in the sax section. The concert was amazing in several respects. It was the first, at least in many years, in which a high school student body sponsored big band jazz. The audience was notable for the close attention it paid to the music and for the heart felt applause with which it rewarded the various fine soloists as well as the band as a whole.

On Sunday May 26, the first Annual San Francisco Jazz Festival took place at the Civic Auditorium, presented by promoter Irving Granz and headlined by Salvini’s band, along with Louis Armstrong, Dave Brubeck, The Four Freshmen and Anita O’Day. The festival was a one-night affair and drew crowd of over 3,000 people. According to the press, Salvini’s band played well together and showed a good sense of dynamics. The band opened with five hard picks, four of which were originals by San Francisco songwriters, one of them dedicated to disc jockey Pat Henry called “Wail for Patrick,” was composed by Jerry Coker.

In June 1957, Gonsalves took his sextet into the Moana Surf club —on 467 Broadway— with Eddie Kahn replacing Goode on bass. As for Rudy Salvini, he ended his series of dances at the Sands ballroom on June 16 with the idea to resume come fall.

In July, Gonsalves moved into Fack’s on Market St. and booked it for a weekend, which was extended to four nights a week as the club was running at a good pace. With the arrival of autumn, the club reduced their engagement to three nights a week with the Gonsalves sextet and the Cal Tjader trio.

On Sunday, October 27, 1957, the Eastbay jazz scene began to take off with Rudy Salvini’s big band making their return of the season at the Sands Ballroom. Although some of the individual members of the band —including tenor Jerry Coker, trumpeter Allen Smith, pianist John Marabuto, Jerry Dodgion, and Virgil Gonsalves— were well-known on their own merits, and, despite the support of newspapers and of nationally acclaimed Oakland disc jockey Pat Henry —they had at least $500 worth of plugs a week on KROW— the band never really got off the ground, except on occasion.

In July 1957, Jazz Workshop co-owner Dave Glickman opened the Jazz Showcase (formerly Downtown) as a non-alcoholic nightclub, offering jazz concerts in a European cabaret setting at popular prices for a teenage audience. Glickman was an enterprising lawyer who for a time ran the Jazz Showcase as a hobby, breaking precedent with his innovative nightclub andweekend shows. However, just a few months later, the experiment failed. In February 1958, the Jazz Showcase closed its doors indefinitely on the deficit side of the ledger. The Bud Shank Quartet, The Mastersounds, Chico Hamilton Quintet, Woody Herman’s New Third Herd, and the Dick Mills-Brew Moore Quintet, were some of the notable names that had performed there. Virgil Gonsalves’ sextet also played there on November 3, 1957. The passage of the Jazz Showcase, Dave Glickman’s bold experiment, left a huge gap in the Bay Area teen jazz scene and for C.H. Garrigues of The San Francisco Examiner it posed a big question for serious jazz fans. Garrigues in his “Chords and Changes” wrote: “There is plenty of good jazz in the regular jazz clubs. But the youngsters —they who should be growing up with this natural part of their cultural heritage— have almost no access to serious jazz except by means of the phonograph record, either on their own machines or on Pat Henry’s nightly KROW program.

“Rudy Salvini, who had long been a leader in the effort to bring jazz to people of his own generation, believed that hope lay in the schools; As an SF State alumnus, Rudy had seen jazz become the mode of expression at college after college in the Bay Area: San Francisco, San Jose, College of the Pacific and others. He believed that if jazz could be brought to the universities —as Dave Brubeck, among others, had been— the problem of his future would be solved.”

February 16, 1958 was the last weekly appearance of the Salvini band at the Sands. It was no secret that the band did not cover the expenses. The music was wonderful, but the crowd was not and their sponsors no longer wanted to continue their support. It was a sad blow to this association of Bay Area musicians who were so devoted to big band jazz. Several of themearned their living teaching.

Despite this set back, Rudy Salvini’s big band continued to play casual concerts because the quality of the orchestra and the enthusiasm of its members and leader were unbeatable. In March 1958, baritone sax player Curtis Lowe, a veteran of Lionel Hampton’s band, replaced Virgil Gonsalves in Salvini’s big band while he went to play with the group backing Johnny Mathis at the Fairmont Hotel.

By then, Virgil Gonsalves was perhaps the hardest-working and busiest jazz musician in Northern California, but his break wouldn’t arrive until the spring of 1958 when his sextet was booked for a two week run starting May 13 at the Hollywood Jazz Cabaret, formerly occupied by the famous Jazz City. At the end of June they were hired at the Black Hawk for another two weeks.

The Gonsalves line-up at the time included pianist Arthur Fletcher (replacing Merrill Hoover, another Oakland resident who was hired as a sideman for Anita O’Day), trumpeter Mike Downs, bassist Terry Hilliard, drummer Bobby Fuhlrodt of Oakland, and tenor saxophonist Dan Patiris, who was from San Francisco.

In July 1958, the Gonsalves sextet received much praise while playing at the Blue Mirror, San Francisco’s newest jazz club. C.H. Garrigues wrote in The San Francisco Examiner: “One of the happiest changes to report in the Bay area jazz scene is the improvement the Virgil Gonsalves Sextet showed in its recent engagement at the Black Hawk late June 1958. Potentially, the group is much more complex, much more capable of important serious music, than anything which has yet come out of San Francisco.

“As a result of the improvement, Virgil’s group has been booked into the Blue Mirror on Fillmore, now returning to a four-night jazz policy after a considerable lapse. It was formerly one of the top jazz spots of the area.”

Virgil himself gave credit for the improvement to the almost stubborn persistence with which the group kept rehearsing. “Man,” he said, “we haven’t worked much in the last 12 months, but we sure did practice a lot together, I think it’s starting to show.”

On Saturday, August 9, 1958, the Gonsalves Sextet played a concert at the Booker T. Washington Community Center. He was then invited to the first Monterey Jazz Festival, organized by Jimmy Lyons, the first civic sponsored jazz event held on the Pacific Coast. On the afternoon of Saturday, October 4, 1958, and with Pat Henry as master of ceremonies, Virgil presented his impressive sextet which was a great success, but he was a victim of the overlap. His all-star jazz symphonic performance, scheduled to close the afternoon of October 5, had to be removed from the overloaded schedule. He had been scheduled to play Stravinsky’s Ebony Concerto, with Buddy DeFranco as soloist.

Rudy Salvini’s big band continued to be hailed by jazz critics as one of the most exciting on the Pacific Rim. Salvini’s musicianship and training were most evident at the Monterey Jazz Festival, where his team turned in amore exciting performance than the other big bands of Harry James and Med Flory. His band played the Monterey Festival Suite, written by pianist John Marabuto. Virgil showed up again as the sax section’s anchorman in Salvini’s wailing band.

Early in November 1958, the Virgil Gonsalves sextet appeared in the women’s gymnasium at Humboldt Stale college, and on the 18th, they opened a two-week run at the Jazz Workshop with a new rhythm section that consisted of Merrill Hoover (p), Eddie Kahn (b), and Al Randall (d). At the beginning of December, his successful performance was extended for two more weeks during which he accompanied singer Dakota Staton on two dates. As a result of the goodwork of the sextet, Dave Hubert, producer and owner of Omegatape and Omega Records, proposed to record a stereophonic album as soon as possible and Virgil accepted.

In January 1959, Rudy Salvini joined the Laguna Salada elementary school district of Pacifica, as one of the two music instructors for the district and was just starting on his teaching career. Rudy taught elementary music to kids in the 5th through 8th grade. The new teaching job was not going to mean that Salvini would give up his big band jazz work. The group continued its rehearsals once aweek and had a monthly Sunday dance concert at Sands.

The Virgil Gonsalves sextet had become one of the musical references in the world of jazz in Northern California. But Virgil, always restless and enthusiastic, also organized a big band with trumpeter Jerry Cournoyer that was made up of three trumpets and a flugelhorn, two trombones, a tuba, five saxophones and the rhythm section. They met weekly to rehearse the arrangements and compositions that Cournoyer, Dan Patiris and Gonsalves himself had written for the new band with the purpose of performing at the local AFM Dance Band Contest.

On February 15, at Oakland’s Sands Ballroom, the AFM Dance Band Competition was held, featuring the bands of Rudy Castro, Buddy Hiles, Rudy Salvini, Steve Paul, Amando Paolini, Virgil Gonsalves, Jerry Cournoyer, DC Pinkston, EddieWalker and Johnny Ingram. The orchestras conducted by the trumpeters, Eddie Walker and Rudy Salvini, ranked first and second respectively.

On Monday, May 25, 1959, Gonsalves, just after finishing a successful month at San Francisco’s Mr. Smith club, recorded the LP for Omega. The album title was “Jazz at Monterey by the Virgil Gonsalves Big Band Plus Six”. One side of the disc consisted of five big band songs which included several members of his sextet, such as Downs and Patiris, as well as other fine sidemen including Leo Wright (the young altoist who joined Gillespie), John Coppola, Jerry Cournoyer, Dickie Mills, Junior Mance, and Benny Barth. The other side had four tracks from the sextet. The result of these performances was a clear sign of the development of modern jazz in the Bay Area. The excellent sound of these recordings was the work of John Hall, chief engineer of Omega Records.

Virgil’s sextet then moved into The Cabana club for a month-long engagement. Previously, Virgil’s long-time trumpeter Mike Downs left with Philly Joe Jones for Chicago and Philadelphia, so Stan Foster came in to replace him. Young drummer Dick Berk also played on several Sundays with the Gonsalves Sextet.

In January 1960, Hal Lederman and Peter Ekstein —a new Hollywood promotion team, operating as Omega Enterprises— announced their “Dimensions in Jazz.” It was a jazz weekend featuring Dave Brubeck, Dinah Washington, and the Three Sounds, with one performance Friday night at the Berkeley Community Theater and one on Saturday night at the Masonic Temple in San Francisco. In addition Virgil Gonsalves got the gigs for the standbys at both concerts, being heard in the Berkeley show with his big band and in San Francisco with his sextet. Thanks to the success, Lederman and Ekstein, invited the Gonsalves big band to appear on at the Hollywood Jazz Festival in June.

On the night of St. Valentine’s day, February 14, the Rudy Salvini big band gave its long awaited first dance concert of the season at the Sands Ballroom. He was also a regular attraction on the Monday and Tuesday night bandstand at Castle’s Lucky XIII in San Leandro where Rudy headed a Quintet with singer Ree Brunell, who would become his wife in August.

On Friday night, March 4, 1960, Lederman and Ekstein presented a new “Dimensions in Jazz” concert at the San Francisco Civic Auditorium. Headlining the bill was the Miles Davis Quintet, and rounding out the enticing lineup of the evening, were the Farmer-Golson-Fuller Jazztet, the Paul Horn Quintet with Jimmy Witherspoon, and at the last minute Nina Simone joined the event. Virgil Gonsalves’s big band opened the show Friday night to praise from jazz critics.

Duke Ellington, Sarah Vaughan and the new Virgil Gonsalves Sextet all performed to the delight of the audience that filled the Civic Auditoriumon June 16. The next day Gonsalves and his big band, which featured three trumpets and a flugelhorn, two trombones, a tuba, five saxophones, and rhythm section, appeared at the Hollywood Jazz Festival.

Late May, the Oscar Peterson trio had to cancel their last three nights at the Black Hawk when Oscar’s mother passed away unexpectedly. The Gonsalves sextet filled in at the last minute with Ray Brown on bass.

After the summer, the Rudy Salvini and the Virgil Gonsalves-Jerry Cournoyer workshop bands stopped altogether.

In November 1960, the Gonsalves sextet, including Stan Foster (tp), Dan Patiris (ts), Kenny Elmore (p), Carl Brown (b) and Lee Russell (d), was held over at San Francisco’s Hungry cellar nitery at 599 Jackson, a bohemian North Beach club that also played a role in the rise of comedians Mort Sahl and Lenny Bruce.

In March 1961, Virgil organized a quartet that was booked for eight weeks Wednesdays through Saturdays in the New Plush Room, a dining and dancing San Francisco place located at 946 Sutter St. Then, early in April, Virgil with his sextet, which included several new members, went to Las Vegas to back singer Anita O’Day and in a subsequent Denver engagement. In June he was back working with his sextet on Sundays at Suite 14, an Oakland club.

In October 30, 1961, Gonsalves put together a tentet to appear at “Jazz for Moderns,” a concert with a program ranging from traditional blues to modern music, having two performances at Berkeley University in California.

In the summer of 1962, at a time of little work, Virgil found a foothold in New York in the new Woody Herman’s “Thundering Herd” that worked at the Metropole as a replacement for baritone-saxophonist Frank Hittner. Meanwhile the Rudy Salvini big band continued to work casual dance dates at the Fairmont Hotel ballroom, as well as some clubs.

In May 1963, after more than two years away from the Bay Area, Virgil Gonsalves returned to the jazz circuit when he was booked to play weekends at the Colony Club in Monterey. This time Virgil was fronting a quintet featuring trumpeter Webster Young; Jerry Coker (p); Terry Hilliard (b); and Kenny Shirlan (d). He later worked with a quartet at Maida’s in Bamboo Village, Salinas (returning for New Year’s Eve) and at the Outrigger in Monterey.

In October while still at the Outrigger, Virgil unveiled a new sextet to play Wednesdays through Sundays on a bill that included the great alto saxophonist Lee Konitz, who was living in Carmel Valley. His sextet included pianist Bob Dorough, guitarist Al Shackman from New York, bassist Boshko Vuko from Yugoslavia; the great New Orleans drummer Art Lewis who was then working in San Francisco, and singer Alicia Harby.

After a break of few months, Virgil Gonsalves returned to the club circuit in May 1964, leading a quartet with him doubling baritone sax and flute and joining Don Alberts (p), Don Russo (b) and Art Lewis (d), playing on Wednesdays through Sundays at the Charles Van Damme in Sausalito.

Back with his sextet, Gonsalves played weekend night sessions at Monterey’s Outrigger in September 1964. Shortly thereafter he appeared in a lengthy engagement with pianist Don Alberts at Bustles and Beaus on Powell Street in downtown San Francisco. At this stage, Gonsalves also led a septet that played at the City Civic Center on September 25 at the annual Arts Festival. Rudy Salvini’s big band also gave a free concert the following day.

In October 27, Gonsalves’ quartet opened at Music Cross Roads on Jack London Square. For this engagement, bassist Norman McKay replaced Don Russo. According to Russ Wilson of the Oakland Tribune: “The East bay jazz scene began broadening last night and further expansion is imminent. Virgil Gonsalves has one of the Bay Area’s best modern jazz combos. It iswell rehearsed and features a good many original tunes by the leader and pianist Don Alberts.”

On Sunday, May 16, 1965, Gonsalves played a benefit jazz concert organized by the Children’s Home Society, titled “Capsule of Jazz History.” He was there as a member of the John Coppola big band in the College of Nôtre Dame Auditorium in Belmont. Coppola’s band included Rudy Salvini, Dan Patiris, John Handy, Bill Perkins, and John Marabuto. The ensemble imitated the styles of bigname bands from the previous 40 years. Coppola was a popular trumpeter with 20 years of professional experience. He had been with the bands of Stan Kenton and Woody Herman, as well as in the shows of Judy Garland, Nat King Cole and Danny Kaye, among other activities. He was born in Geneva, NY, a former resident of Oakland, and a student at Technical High School. He also lived in San Francisco, where he appeared in many night clubs and shows.

In March 1966, Virgil again played in Coppola’s band at the Oakland Holiday Inn. He then had a stint with Woody Herman’s band and shortly thereafter left the jazz scene when he joined the horn section (on baritone, soprano & flute), of Mike Bloomfield’s Electric Flag, a notable blues-rock band. When his drummer Buddy Miles broke up with Mike after the 1967 Monterey Pop Festival, he organized a new Electric Flag-American Music band, a nine-piece group directed by veteran bassist Harvey Brooke.

Also in 1966, the Rudy Salvini Big Band had the honor of being the first big band to play at the Stern Grove Festival appearing along with pianist Vince Guaraldi, altoist John Handy, and Turk Murphy.

A new experience for Gonsalves was writing the musical score for “Sons and Daughters,” a powerful 1968 film directed by celebrated San Francisco photographer Jerry Stroll. This low budget film was the story of the young people’s protest against U.S. involvement in Vietnam. Jon Hendricks composed and sang the title song and a second protest song about the Negro ghetto titled “Fire In The City.” Musical accompaniment was by The Grateful Dead.

In October 1968, Buddy Miles rounded up some of his favorite musicians, including Virgil Gonsalves, Marcus Doubleday (tp), Herbie Rich (org & ts), and Terry Clements (ts) and he started his own band: the Buddy Miles Express. Rounding out the eight-member group were Bill Rich (b), Jim McCarty (g), and Robert McPherson (ts). Virgil recorded with the Express for Mercury and continued with the band for over a year. Also during the fall of 1968, Virgil played flute in jam sessions with Jimi Hendrix.

In the fall of 1970 Virgil joined Bluesberry Jam, an all-star rock-jazz group featuring musicians who had formerly been with name bands. The other members were Al Walton (vocals & harmonica) who was formerly the singer with the Pacific Gas and Electric, Al Gallegos (ts & fl) who had toured with Ike & Tina Turner and played several years with Perez Prado’s orchestra, Ken Klimak (lead guitarist for Mr. Stress), Gerald Olds (b) who had played with Tom Rush and the Greenbriar Boys, Brian Moffett (a top Chicago jazz drummer who had played concerts and club dates with Roland Kirk), and young Hungarian trumpeter Frank Szabo who later became a fixture in the Los Angeles jazz big bands of Louie Bellson, Count Basie, Frank Capp/Nat Pierce, Pat Longo, Don Menza, Bill Holman, Doc Severinsen, Charlie Shoemake, Stan Kenton 50th Celebration band, Tom Talbert, Roger Neumann, and Gerald Wilson, among others. The music of Bluesberry Jam was described as “American funk.”

At 41 years old, Virgil found a new home for a year when the rock-blues-soul band Pacific Gas & Electric Company changed their name to PG&E.

In 1975 he was the baritone saxophonist and ensemble coordinator of the Delta Wires, a very heavy group in the soul and funk Oakland style of Tower of Power that also handled laidback growling blues and occasional pure jazz lead lines over their rockish beat. Delta Wires was a ten-piece group with two trumpets, two saxes and a pair of keyboards, plus bass, guitar, drums, and harpist and leader Ernie Pinata.

After the mid-1970s, Virgil Gonsalves continued working as a freelancer but not much is known about his later activities. He passed away at 77 in Salinas, CA on October 20, 2008.

Until his retirement in 1985, Salvini taught music in Pacifica schools, a career he loved and of which he was proud. He also continued working with an Octet in the 90s and the early 2000s. In addition to Salvini on trumpet, the band included in at various times, Bruce Wolff, Nael Van Valkenburgh or Van Hughes (tb), Art Dougherty (as), Howard Dudne, Tom Hart or Jim Grantham (ts), Chuck Peterson or Ted Thiele (bs), Michael Greensill or John Price (p), Dean Reilly or Frank Pasantino (b), and Tom Duckworth or Eric Thompson (d). Rudy also played with his big band once a month at the Boat House in San Francisco with what Rudy called “the best cats in town.” In October 1996, Rudy’s Octet was chosen to play at the Duke Ellington Exhibit which toured the United States featuring guitarist Kenny Burrell. In his last years Rudy rehearsed once a month at the union with his band and performed once a month at the Alameda Elks Ballroom. He died on June 7, 2011.

Virgil Gonsalves and Rudy Salvini were two very importance driving forces of jazz in the Bay Area in the 50’s. With this compilation CD, we want to pay tribute not only to their talent as musicians and band leaders, but also to their perseverance and their little-remembered musical accomplishments, a true labor of love for jazz.

—Jordi Pujol (From the inside liner notes of FSRCD 1114)
https://www.freshsoundrecords.com/14290-virgil-gonsalves-albums

///////


Nació el 5 de septiembre de 1931 en Monterey, donde creció y asistió a la escuela primaria y secundaria. Más tarde se matriculó en la Universidad Estatal de San Francisco. Después de graduarse en 1952, comenzó a hacer giras con las bandas de Alvino Rey, Jack Fina y Tex Beneke. Entre temporadas, Virgil presentó un sexteto ingeniosamente arreglado en conciertos y fechas de clubes, contribuyendo al desarrollo de una naciente escena de jazz moderno en San Francisco, representada notablemente por el Dave Brubeck Trio.

El trío de Brubeck era la cosa musical más candente de la ciudad, desde que comenzaron a tocar en Ciro's y en Black Hawk en 1950. El as del disc jockey Jimmy Lyons, el sumo sacerdote local del jazz moderno, en su programa de radio KNBC "Lyons Busy", dijo del trío de Brubeck que "son los mejores exponentes de la música moderna de hoy...”

La cobertura periodística del jazz fue más extensa en el Área de la Bahía que en cualquier otra área metropolitana de los EE.UU. El San Francisco Chronicle inauguró su cobertura completa del jazz y la música popular en 1950 con la Sección Rítmica de Ralph Gleason en su revista dominical.

A partir de 1954, la vida nocturna en San Francisco salió del estado letárgico en el que había estado durante un tiempo, y el jazz, Dixieland en particular, tuvo un fuerte resurgimiento. De hecho, el jazz en la ciudad era grande en ese momento, y la escena callejera contaba con clubes que rompían récords como Black Hawk, Downbeat, Hangover, Fack's, Tin Angel y Macumba. Para aquellos que "cavaron" el jazz moderno, tuvieron la oportunidad de escuchar durante todo el año las bandas y combos de artistas de gira tan importantes como Woody Herman, Flip Phillips, Shorty Rogers, Louis Armstrong, Art Pepper, Max Roach, Earl Hines, George Shearing y otros líderes de bandas de renombre nacional. También grupos locales con diferentes sonidos y ritmos comenzaban a hacerse un nombre en el área de la Bahía, como Bob Scobey y Turk Murphy y sus bandas de Dixieland; los afrocubanos de Cal Tjader y, por supuesto, el trío de Dave Brubeck, cuyo moderno
los conciertos de jazz recaudaron más en el norte de California que en cualquier otro lugar.

En junio de 1954, unos 400 estudiantes abarrotaron el auditorio de la Escuela Secundaria Tamalpais para bailar al ritmo de la Banda de Baile Tam. El atractivo destacado de la cita fue la aparición del Sexteto Virgil Gonsalves cuyas actuaciones de jazz moderno, cada vez más frecuentes y exitosas, comenzaban a llamar la atención de promotores de conciertos y propietarios de los mejores clubes.

El trabajo que el sexteto Virgil Gonsalves había estado desarrollando impresionó particularmente al disc jockey local de Monterey, Johnny Adams. En su afán por correr la voz, Adams envió cintas a Gonsalves a algunos sellos discográficos de jazz, incluido el local Fantasy, así como a otros en Los Ángeles, como Pacific Jazz y Nocturne Records.

Después de varias semanas y un par de reuniones en Los Ángeles, Gonsalves finalmente llegó a un acuerdo con Harry Babasin, productor y bajista del recién formado y prometedor sello Nocturne, pero con una condición: para la sesión de grabación, en lugar de emplear a los habituales compañeros de banda de Gonsalves en San Francisco, Babasin reclutaría a un grupo de músicos de jazz más conocidos de Los Ángeles para incluir el álbum en su serie "Jazz en Hollywood".”

Babasin organizó una sesión de grabación en Western Recorders para el 29 de septiembre de 1954. Con el ingeniero John Neal a bordo y el productor Babasin al bajo, el sexteto se completó con el líder Gonsalves al barítono, el ex saxofonista tenor Gene Krupa Buddy Wise, el trombonista de válvulas Bob Enevoldsen, el pianista Lou Levy y el baterista Larry Bunker. El resultado fue un excelente álbum de 10 pulgadas lanzado en febrero de 1955. En su reseña de Down Beat, Nat Hentoff dijo: "Date está muy cerca de las cinco estrellas. Gonsalves sopla con un ritmo fuerte y en patrones solistas limpios y poco trillados. (Escuche su seguridad pulsátil y poder sensible en Yesterdays, su vehículo destacado aquí). En otros lugares, el soplo está bien y la interacción del conjunto está particularmente bien concebida.”

El sexteto de Virgil apareció por primera vez en el Black Hawk en marzo de 1955, que ya era un club de jazz conocido a nivel nacional, que a partir de 1954 a veces se llamaba Jazz Corner of the West y estaba ubicado en 200 Hyde St.El sexteto comenzó una serie de exhibiciones desafiantes, compartiendo el escenario con Terry Gibbs Quartet en una sensacional "Batalla de bandas" diaria que duró dos semanas. Las actuaciones de Gonsalves atrajeron a más fanáticos cada día, y cuando Gibbs se fue en abril, el sexteto permaneció empleado como banda de la casa. En junio competía en una nueva batalla, esta vez con el cuarteto de Buddy DeFranco. Poco después, la nueva vocalista de discovery jazz, Chris Connor, en su primera gira por la Costa Oeste, fue contratada para actuar en el Black Hawk. Atrajo a una gran multitud cantando con un fuerte apoyo del Sexteto de Virgil desde el 26 de julio hasta el 8 de agosto. Algo notable sucedió durante una sesión improvisada del domingo por la tarde en el club. Virgil invitó a su amigo de la Universidad Estatal, el cantante Johnny Mathis, de 19 años, a sentarse. Helen Noga, la incansable y enérgica copropietaria del club, quedó tan impresionada con Mathis que decidió convertirse en su gerente. En 1960, después de que Mathis obtuviera su primer sencillo "Wonderful, Wonderful", Virgil dijo, quizás injustamente: "Mathis ha prostituido su gran talento en el jazz para hacerlo comercialmente. Podría haber sido un gran cantante de jazz, pero está ganando mucho dinero como cantante pop, y no se puede argumentar con eso. Así es como juzgan el éxito.”

El Halcón Negro continuó trayendo artistas de la Costa Este como política. Así, tras el éxito de Chris Connor, el 23 de agosto llegó una nueva voz. Carmen McRae quien estuvo acompañada por el sexteto Virgil Gonsalves durante una semana, disfrutó de una gran acogida por parte de un público entusiasta. El club estaba lleno.

La estadía de Gonsalves en el Black Hawk duró seis meses, el período más largo de tiempo que un artista apareció en el club en su historia.

Charles "Chinky" Naditz, era un hombre de negocios local, conocido en la escena musical por ser quien inició la locura por los pequeños clubes de jazz en el Área de la Bahía, por ejemplo, cuando estaba en 952 Bush St en 1947. En septiembre de 1955, Naditz abrió un nuevo club llamado Jumptown, dedicado al rock and roll, pero solo unas semanas después cambió de opinión y decidió adoptar una política de jazz moderno. El 1 de noviembre, Jumptown comenzó con una reserva de una semana de una estrella de jazz como solista destacado con el Sexteto Virgil Gonsalves. Desde el 1 de noviembre de 1955, Dizzy Gillespie, que ya tocaba su —para algunos— todavía controvertida trompeta inclinada que se había convertido en su sello visual desde 1953, fue el primer solista de este tipo en visitar Jumptown. Dizzy y Virgil tuvieron una gran multitud pateando de alegría y emoción durante sus actuaciones.

Los siguientes nombres atraídos a Jumptown para compromisos de una semana en noviembre vinieron de Los Ángeles. El primero fue Dave Pell, seguido de Bud Shank y Jimmy Giuffre, quienes recientemente habían sido rechazados como "newclarinet star of '55" de Beat, y también Maynard Ferguson y Dexter Gordon. Todos tocaron con el Sexteto Gonsalves, que en pocos meses se había convertido en la comidilla de la ciudad y de alguna manera representaba un estilo de San Francisco, una respuesta híbrida al jazz que se había estado gestando en Los Ángeles y que ya había sido etiquetado como el estilo de la Costa Oeste. El propio Gonsalves era un gran admirador de Gerry Mulligan, Shorty Rogers y el sonido fresco que emanaba del sur de California.

También en noviembre, Gonsalves viajó a Los Ángeles para grabar, nuevamente con el ingeniero de sonido John Neal, un 12" para Liberty Records, pero esta vez lo hizo con su sexteto original, que a estas alturas se había mantenido estable desde la secundaria. Sus miembros, y compañeros de escuela de Virgil, eran Bob Badgley, trombón de válvulas; Dan Patiris, saxo tenor; Clyde Pound, piano (que también tocó con la big band de Rudy Salvini); Max Hartstein, bajo; y Gus Gustafson, batería. Los arreglos fueron proporcionados por Jerry Cournoyer y Bob Searle. Después de su primera sesión de grabación, el bajista Max Harstein cayó enfermo y tuvo que ser reemplazado por el excelente Ron Crotty, quien previamente tocó con Brubeck. En este álbum, el trabajo de Gonsalves sale con inventiva y fluidez, y logró demostrar sus ritmos inherentes como solista. La interacción entre él y Dan Patiris mantiene el nivel oscilante de este conjunto de las llamadas actuaciones al estilo Jazz de San Francisco.

El 10 de noviembre de 1955, la unidad de Gonsalves, la big band de Rudy Salvini y el tenorista Brew Moore, una leyenda entre la multitud de jazz local desde su llegada a San Francisco a principios de la década de 1950, actuaron en un concierto de jazz organizado por la Universidad Estatal de San Francisco.

El líder de la banda Rudy Salvini era otro músico infatigable del Área de la Bahía que había comenzado a tocar la trompeta cuando tenía ocho años y se interesó por el jazz en 1941 después de escuchar a la banda de Stan Kenton en el Oakland Sweet Ballroom. "Esa fue la banda más emocionante que he escuchado", dijo Rudy.

Originario de Oakland, donde nació el 22 de marzo de 1925, Rudy Salvini asistió a la Escuela Primaria Clawson y a la Escuela Secundaria Hoover. A los dieciocho años, durante su último año en Tech, formó su primera banda, una orquesta de 10 integrantes cuyos miembros incluían a John Marabuto y Johnny Coppola. Tocaban en cualquier lugar que podían, incluidos los bailes USO. "Muy pronto el sindicato supo quién era yo y dijo: 'Oye, ¿por qué no te unes a nosotros?'"recuerda Rudy. "Así que bajé a ver al agente comercial en Oakland y me uní ."Como la mayoría de los locales de AFM en ese momento, el Local 6 estaba segregado racialmente. El Local 669, el local negro, era una filial del Local 6. Cubría el mismo territorio que el Local 6, aunque a los músicos negros no se les permitía tocar al este de Van Ness. Los dos locales finalmente se fusionaron por orden judicial en 1960.”

Luego pasó a la Universidad Estatal de San Francisco, donde pertenecía al mismo cuerpo estudiantil que Virgil Gonsalves. En mayo de 1945 fue reclutado y destinado en Wiesbaden, Alemania, con la 761ª banda de la Fuerza Aérea del Ejército. Más tarde, por recomendación de amigos, Rudy se unió a la 314th Army Forces Band, la banda del mejor general, que contaba con los mejores músicos de toda Europa. Tocaron en la Ópera de Wiesbaden para la Red de Radio de la Fuerza Aérea del Ejército. Era una big band con una sección completa de cuerdas y cuatro cantantes, incluido un joven Tony Benedetto(más tarde Tony Bennett, por supuesto). Dos años más tarde, Rudy regresó a la Universidad Estatal de San Francisco y recibió su Licenciatura en Música y credenciales docentes en 1953. Después de su graduación, Salvini comenzó a dar clases sustitutas en las escuelas, instruyendo a alumnos privados, desempeñando trabajos ocasionales y tratando de volver a poner el jazz de big band en escena en Oakland.

En 1954, Rudy Salvini, el joven trompetista y maestro de escuela, finalmente organizó su banda de ensayo de 17 músicos, principalmente con graduados estatales de SF. Cada semana se reunían los sábados en una sala de San Francisco en 230 Jones Street para tocar ensayos largos y arduos pero estimulantes solo por el puro placer de la música. "La gente traía su música y la tocábamos", dijo Rudy, " Eso me hizo empezar. Durante dos años de ensayos justos", comentó Salvini, " hubo algunos momentos tristes, aunque no demasiados. También hubo algunos cambios de personal, pero el núcleo de la banda sigue siendo el mismo", dijo en marzo de 1956.

Era predominantemente una banda de jazz, aunque dedicó una parte considerable de su repertorio a números de tempo de baile en un intento de interesar a cualquier grupo de bailarines que existiera en el Área de la Bahía. The Salvini band era una banda joven derivada de Kenton-Basie que, sin embargo, era extremadamente original en sus arreglos, en particular de Jerry Coker, Jerry Mulvihill y Jerry Cournoyer.

El 14 de enero de 1956, la big band de Rudy Salvini hizo su primera aparición pública, junto con el sexteto de Virgil Gonsalves, en las sesiones de conciertos de baile de los sábados por la tarde para jóvenes en Oakland Sweet's Ballroom, organizadas por Pat Henry, el mejor disc jockey de jazz (en KROW) en el área de la Bahía. Atrajeron a 250 clientes para su primera cita. "Siempre estaré en deuda con Pat", dijo Salvini, recordando que Henry había ayudado a establecer el primer concierto de su banda en el Área de la Bahía. "Él realmente nos dio nuestro comienzo. Él se arriesgó por nosotros.”

En marzo, Pat Henry llevó su espectáculo a The Sands, otro salón de baile de Oakland, donde reanudó las sesiones nocturnas, pero esta vez como " Sunday at the Sands."Dado que los espectáculos de big band no estaban teniendo mucha suerte en ningún otro lugar del país, fue alentador que la exhibición de Henry del gran equipo de Salvini, junto con el sexteto de Virgil Gonsalves, fuera recibida con gran aprobación.

Mientras tanto, la notoriedad del sexteto se había extendido por todo el país con sus discos y artículos en publicaciones nacionales y también a través de músicos que habían podido escucharlos. Virgil comenzó a recibir solicitudes para tocar fuera del Área de la Bahía, y el 5 de mayo voló con su sexteto a la Universidad de Colorado por una noche, y también consiguió una reserva para ese verano en Lake Tahoe en Nevada.

El famoso saxofonista tenor veterano Vido Musso, tras años tocando en algunas de las mejores big bands (Benny Goodman, Harry James y Stan Kenton, entre otros), inició su andadura como líder. El 25 de mayo de 1956, abrió en el Avalon Ballroom de San Francisco con una banda de 10 integrantes programada para una serie de bailes de fin de semana. Virgil formó la banda para Vido, que incluía al sexteto Gonsalves más el altoista Jerry Dodgion y otros músicos locales.

Mientras tanto, la banda de Oakland de Rudy Salvini había recorrido un largo camino desde su debut a principios de ese año, no solo teniendo éxito musicalmente,sino atrayendo a casi 400 personas la noche del domingo 14 de octubre de 1956, durante su primera aparición esa temporada en el Sands Ballroom. Debido a la entusiasta respuesta del público, la banda pudo permanecer unida. Y aunque todavía estaba jugando solo compromisos casuales y sus miembros tenían que mantenerse con otros trabajos, estos eventos casuales eran cada vez más frecuentes.

Más tarde, en noviembre del 56, la big band de Salvini grabó cinco temas para el nuevo sello San Francisco Jazz Records, liderado por el ex disc jockey Alan Levitt. Pat Henry, quien produjo la sesión de grabación, explicó: "Alquilamos el Sands Ballroom en Oakland. Primero, es un gran salón, un viejo salón. Usamos el espacio más pequeño posible para obtener el efecto de sentarnos realmente dentro de la banda.Solo se usó un micrófono Telefunken para todas las lengüetas, trompetas y trombones. Se utilizó un sistema de micrófono Altec M-30 para el bajista y el pianista."Con esta grabación, la big band de Salvini finalmente tuvo la oportunidad de ser escuchada en todo el país. Junto con el cuarteto de Jerry Coker y la vocalista Ree Brunell, la banda apareció en "Intro to Jazz", el primer LP publicado por el sello; fue lanzado en febrero de 1957. También se había rumoreado en ese momento que el Sexteto de Virgil Gonsalves grabaría un LP para San Francisco Jazz Records, pero esto nunca sucedió porque Levitt murió repentinamente, y ese fue el final del sello discográfico.

El fin de semana del 18 de noviembre de 1956, en el Black Hawk, el Cuarteto de Calvin Jackson compartía el stand con el nuevo Sexteto de Virgil Gonsalves que incluía al baterista Bob Fuhlrodt y al bajista Jerry Good de Oakland, el tenor Lloyd Rice, el pianista John Baker y el trompetista Mike Downs, otro oaklander.

También en noviembre, Rudy Salvini dejó su orquesta por un tiempo y trajo un quinteto al Chi-Chi Club en 12th St. Clyde Pound tocaba el piano, generalmente con Virgil Gonsalves, Pete Dovino al clarinete tenor y voz, Dean Reilly al bajo y Forrest Elledge a la batería. Tocaron cuatro noches a la semana durante dos semanas.

En diciembre, el sexteto de Virgil volvió a reunirse durante tres fines de semana consecutivos en el Black Hawk con sesiones posteriores en el small Pond's club. Luego, a partir del 11 de enero de 1957, actuaron cuatro noches a la semana en el Teleférico Village en las calles California y Hyde. El personal del grupo incluía a Mike Downs( tp), Dan Patiris (ts), Clyde Pound( p); Jerry Goode (b) y Bob Fuhlrodt (d). El 26 de enero comenzaron una serie de conciertos los sábados por la tarde en el teatro New Fillmore.

En el Little Theatre de Berkeley, la noche del 29 de mayo, una audiencia cercana a la capacidad de más de 500 personas, la mayoría de ellos estudiantes de Berkeley High School, dio una entusiasta bienvenida a un concierto de 2 1/2 horas de la big band de Salvini con Virgil Gonsalves en la sección de saxo. El concierto fue increíble en varios aspectos. Fue el primero, al menos en muchos años, en el que un cuerpo estudiantil de secundaria patrocinó big band jazz. El público destacó por la gran atención que prestó a la música y por los cordiales aplausos con los que recompensó a los diversos excelentes solistas, así como a la banda en su conjunto.

El domingo 26 de mayo, se llevó a cabo el primer Festival Anual de Jazz de San Francisco en el Civic Auditorium, presentado por el promotor Irving Granz y encabezado por la banda de Salvini, junto con Louis Armstrong, Dave Brubeck, The Four Freshmen y Anita O'Day. El festival fue un evento de una noche y atrajo a una multitud de más de 3.000 personas. Según la prensa, la banda de Salvini tocaba bien junta y mostraba un buen sentido de la dinámica. La banda abrió con cinco selecciones difíciles, cuatro de las cuales eran originales de compositores de San Francisco, una de ellas dedicada al disc jockey Pat Henry llamada "Wail for Patrick", fue compuesta por Jerry Coker.

En junio de 1957, Gonsalves llevó su sexteto al Moana Surf club, en 467 Broadway— con Eddie Kahn reemplazando a Goode en el bajo. En cuanto a Rudy Salvini, terminó su serie de bailes en el Sands ballroom el 16 de junio con la idea de reanudarlos en otoño.

En julio, Gonsalves se mudó a Fack's en Market St. y lo reservó para un fin de semana, que se extendió a cuatro noches a la semana ya que el club funcionaba a buen ritmo. Con la llegada del otoño, el club redujo su compromiso a tres noches a la semana con el sexteto Gonsalves y el trío Cal Tjader.

El domingo 27 de octubre de 1957, la escena del jazz de Eastbay comenzó a despegar con la big band de Rudy Salvini haciendo su regreso de la temporada en el Sands Ballroom. Aunque algunos de los miembros individuales de la banda, incluidos el tenor Jerry Coker, el trompetista Allen Smith, el pianista John Marabuto, Jerry Dodgion y Virgil Gonsalves, eran conocidos por sus propios méritos y, a pesar del apoyo de los periódicos y del disc jockey Pat Henry de Oakland, aclamado a nivel nacional, tenían al menos 500 dólares en enchufes a la semana en KROW, la banda nunca despegó realmente, excepto en ocasiones.

En julio de 1957, Dave Glickman, copropietario de Jazz Workshop, abrió Jazz Showcase (anteriormente Downtown) como un club nocturno sin alcohol, que ofrecía conciertos de jazz en un entorno de cabaret europeo a precios populares para un público adolescente. Glickman era un abogado emprendedor que durante un tiempo dirigió la Vitrina de Jazz como pasatiempo, rompiendo precedentes con su innovador club nocturno y espectáculos de fin de semana. Sin embargo, solo unos meses después, el experimento fracasó. En febrero de 1958, el Jazz Showcase cerró sus puertas indefinidamente en el lado deficitario del libro mayor. El Cuarteto Bud Shank, The Mastersounds, el Quinteto Chico Hamilton, el Nuevo Tercer Rebaño de Woody Herman y el Quinteto Dick Mills-Brew Moore, fueron algunos de los nombres notables que se presentaron allí. El sexteto de Virgil Gonsalves también tocó allí el 3 de noviembre de 1957. El paso de The Jazz Showcase, el audaz experimento de Dave Glickman, dejó un gran vacío en la escena del jazz adolescente del Área de la Bahía y para C. H. Garrigues del San Francisco Examiner planteó una gran pregunta para los fanáticos serios del jazz. Garrigues en sus" Acordes y cambios "escribió:" Hay mucho buen jazz en los clubes de jazz habituales. Pero los jóvenes, ellos que deberían estar creciendo con esta parte natural de su herencia cultural, casi no tienen acceso al jazz serio, excepto por medio del disco fonográfico, ya sea en sus propias máquinas o en el programa nocturno KROW de Pat Henry.
"Rudy Salvini, quien durante mucho tiempo había sido un líder en el esfuerzo por llevar el jazz a las personas de su propia generación, creía que la esperanza estaba en las escuelas; Como alumno de SF State, Rudy había visto cómo el jazz se convertía en el modo de expresión en una universidad tras otra en el Área de la Bahía: San Francisco, San José, College of the Pacific y otros. Creía que si se podía llevar el jazz a las universidades, como lo había hecho Dave Brubeck, entre otros, se resolvería el problema de su futuro.”

El 16 de febrero de 1958 fue la última aparición semanal de la banda Salvini en las Arenas. No era ningún secreto que la banda no cubría los gastos. La música era maravillosa, pero la multitud no y sus patrocinadores ya no querían continuar con su apoyo. Fue un golpe triste para esta asociación de músicos del área de la Bahía que estaban tan dedicados al jazz de big band. Varios de ellos aprendieron su enseñanza viviente.

A pesar de este contratiempo, la big band de Rudy Salvini continuó dando conciertos casuales porque la calidad de la orquesta y el entusiasmo de sus integrantes y líder eran inmejorables. En marzo de 1958, el saxofonista barítono Curtis Lowe, un veterano de la banda de Lionel Hampton, reemplazó a Virgil Gonsalves en la big band de Salvini mientras iba a tocar con el grupo respaldando a Johnny Mathis en el Hotel Fairmont.

Para entonces, Virgil Gonsalves era quizás el músico de jazz más trabajador y ocupado del norte de California, pero su descanso no llegaría hasta la primavera de 1958, cuando su sexteto fue reservado para una presentación de dos semanas a partir del 13 de mayo en el Hollywood Jazz Cabaret, anteriormente ocupado por el famoso Jazz City. A fines de junio fueron contratados en el Black Hawk por otras dos semanas.

La formación de Gonsalves en ese momento incluía al pianista Arthur Fletcher (reemplazando a Merrill Hoover, otro residente de Oakland que fue contratado como acompañante de Anita O'Day), el trompetista Mike Downs, el bajista Terry Hilliard, el baterista Bobby Fuhlrodt de Oakland y el saxofonista tenor Dan Patiris, quien era de San Francisco.

En julio de 1958, el sexteto Gonsalves recibió muchos elogios mientras tocaba en Blue Mirror, el club de jazz más nuevo de San Francisco. C. H. Garrigues escribió en el San Francisco Examiner: "Uno de los cambios más felices para informar en la escena del jazz del área de la Bahía es la mejora que mostró el Sexteto Virgil Gonsalves en su reciente compromiso con el Black Hawk a fines de junio de 1958. Potencialmente, el grupo es mucho más complejo, mucho más capaz de hacer música seria importante, que cualquier cosa que haya salido de San Francisco.

"Como resultado de la mejora, el grupo de Virgil ha sido reservado en el Espejo Azul de Fillmore, ahora volviendo a una política de jazz de cuatro noches después de un lapso considerable. Antiguamente era uno de los mejores lugares de jazz de la zona.”

El propio Virgilio atribuyó la mejora a la persistencia casi obstinada con la que el grupo siguió ensayando. "Hombre", dijo, " no hemos trabajado mucho en los últimos 12 meses, pero seguro que practicamos mucho juntos, creo que está empezando a notarse.”

El sábado 9 de agosto de 1958, el Sexteto Gonsalves dio un concierto en el Centro Comunitario Booker T. Washington. Luego fue invitado al primer Festival de Jazz de Monterrey, organizado por Jimmy Lyons, el primer evento de jazz patrocinado por Civic celebrado en la costa del Pacífico. En la tarde del sábado 4 de octubre de 1958, y con Pat Henry como maestro de ceremonias, Virgil presentó su impresionante sexteto que fue un gran éxito, pero fue víctima de la superposición. Su actuación sinfónica de jazz all-star, programada para cerrar la tarde del 5 de octubre, tuvo que ser eliminada de la sobrecargada agenda. Estaba programado para tocar el Concierto de Ébano de Stravinsky, con Buddy DeFranco como solista.

La big band de Rudy Salvini continuó siendo aclamada por los críticos de jazz como una de las más emocionantes de la Cuenca del Pacífico. La maestría musical y la formación de Salvini fueron más evidentes en el Festival de Jazz de Monterrey, donde su equipo ofreció una actuación más emocionante que las otras grandes bandas de Harry James y Med Flory. Su banda tocó la Suite del Festival de Monterrey, escrita por el pianista John Marabuto. Virgil volvió a aparecer como presentador de la sección sax en la banda de lamentos de Salvini.

A principios de noviembre de 1958, el sexteto Virgil Gonsalves apareció en el gimnasio femenino del Humboldt Stale college, y el día 18 abrieron una presentación de dos semanas en el Taller de Jazz con una nueva sección rítmica que consistía en Merrill Hoover (p), Eddie Kahn (b) y Al Randall (d). A principios de diciembre, su exitosa actuación se extendió por dos semanas más durante las cuales acompañó a la cantante Dakota Staton en dos fechas. Como resultado del buen trabajo del sexteto, Dave Hubert, productor y propietario de Omegatape y Omega Records, propuso grabar un álbum estereofónico lo antes posible y Virgil aceptó.

En enero de 1959, Rudy Salvini se unió al distrito escolar primario Laguna Salada de Pacífica, como uno de los dos instructores de música del distrito y recién comenzaba su carrera docente. Rudy enseñó música de primaria a niños de 5to a 8vo grado. El nuevo trabajo docente no iba a significar que Salvini renunciara a su trabajo de big band jazz. El grupo continuó sus ensayos una vez a la semana y tenía un concierto de baile dominical mensual en Sands.

El sexteto de Virgil Gonsalves se había convertido en una de las referencias musicales en el mundo del jazz en el norte de California. Pero Virgil, siempre inquieto y entusiasta, también organizó una big band con el trompetista Jerry Cournoyer que estaba formada por tres trompetas y un fliscorno, dos trombones, una tuba, cinco saxofones y la sección rítmica. Se reunían semanalmente para ensayar los arreglos y composiciones que Cournoyer, Dan Patiris y el propio Gonsalves habían escrito para la nueva banda con el propósito de presentarse en el Concurso local de Bandas de Baile AFM.

El 15 de febrero, en el Sands Ballroom de Oakland, se llevó a cabo la Competencia AFM Dance Band, con las bandas de Rudy Castro, Buddy Hiles, Rudy Salvini, Steve Paul, Amando Paolini, Virgil Gonsalves, Jerry Cournoyer, DC Pinkston, EddieWalker y Johnny Ingram. Las orquestas dirigidas por los trompetistas, Eddie Walker y Rudy Salvini, ocuparon el primer y segundo lugar respectivamente.

El lunes 25 de mayo de 1959, Gonsalves, justo después de terminar un mes exitoso en el Mr. Smith club de San Francisco, grabó el LP para Omega. El título del álbum era "Jazz at Monterey de Virgil Gonsalves Big Band Plus Six". Una cara del disco consistía en cinco canciones de big band que incluían a varios miembros de su sexteto, como Downs y Patiris, así como a otros excelentes acompañantes, incluidos Leo Wright( el joven altoista que se unió a Gillespie), John Coppola, Jerry Cournoyer, Dickie Mills, Junior Mance y Benny Barth. El otro lado tenía cuatro temas del sexteto. El resultado de estas actuaciones fue una clara señal del desarrollo del jazz moderno en el Área de la Bahía. El excelente sonido de estas grabaciones fue obra de John Hall, ingeniero jefe de Omega Records.

El sexteto de Virgil luego se mudó al Cabana club para un compromiso de un mes. Anteriormente, el trompetista Mike Downs, de Virgil, se fue con Philly Joe Jones a Chicago y Filadelfia, por lo que Stan Foster entró para reemplazarlo. El joven baterista Dick Berk también tocó varios domingos con el Sexteto Gonsalves.

En enero de 1960, Hal Lederman y Peter Ekstein, un nuevo equipo de promoción de Hollywood, que operaba como Omega Enterprises, anunciaron sus " Dimensiones en el Jazz."Fue un fin de semana de jazz con Dave Brubeck, Dinah Washington y Three Sounds, con una presentación el viernes por la noche en el Berkeley Community Theatre y otra el sábado por la noche en el Templo Masónico de San Francisco. Además Virgil Gonsalves consiguió los bolos para los suplentes en ambos conciertos, siendo escuchado en el show de Berkeley con su big band y en San Francisco con su sexteto. Gracias al éxito, Lederman y Ekstein invitaron a la big band de Gonsalves a presentarse en el Festival de Jazz de Hollywood en junio.

En la noche del día de San Valentín, el 14 de febrero, la Rudy Salvini big band dio su tan esperado primer concierto de baile de la temporada en el Sands Ballroom. También era una atracción habitual en el quiosco de música de los lunes y martes por la noche en Castle Lucky XIII en San Leandro, donde Rudy encabezaba un Quinteto con la cantante Ree Brunell, quien se convertiría en su esposa en agosto.

La noche del viernes 4 de marzo de 1960, Lederman y Ekstein presentaron un nuevo concierto "Dimensions in Jazz" en el Auditorio Cívico de San Francisco. Encabezando el cartel estuvo el Quinteto de Miles Davis, y completando la atractiva alineación de la noche, estuvieron el Jazztet Farmer-Golson-Fuller, el Quinteto Paul Horn con Jimmy Witherspoon y, en el último minuto, Nina Simone se unió al evento. La big band de Virgil Gonsalves abrió el espectáculo el viernes por la noche para recibir elogios de los críticos de jazz.

Duke Ellington, Sarah Vaughan y el nuevo Sexteto de Virgil Gonsalves actuaron para deleite de la audiencia que llenó el Auditorio Cívicoel 16 de junio. Al día siguiente, Gonsalves y su big band, que incluía tres trompetas y un fliscorno, dos trombones, una tuba, cinco saxofones y una sección rítmica, aparecieron en el Festival de Jazz de Hollywood.

A fines de mayo, el trío Oscar Peterson tuvo que cancelar sus últimas tres noches en el Black Hawk cuando la madre de Oscar falleció inesperadamente. El sexteto de Gonsalves entró en el último minuto con Ray Brown en el bajo.

Después del verano, las bandas de talleres Rudy Salvini y Virgil Gonsalves-Jerry Cournoyer se detuvieron por completo.

En noviembre de 1960, el sexteto de Gonsalves, incluidos Stan Foster (tp), Dan Patiris( ts), Kenny Elmore (p), Carl Brown (b) y Lee Russell (d), fue retenido en Hungry cellar nitery de San Francisco en 599 Jackson, un bohemio club de playa del Norte que también jugó un papel en el ascenso de los comediantes Mort Sahl y Lenny Bruce.
En marzo de 1961, Virgil organizó un cuarteto que estuvo reservado durante ocho semanas de miércoles a sábado en the New Plush Room, un lugar para cenar y bailar en San Francisco ubicado en 946 Sutter St.Luego, a principios de abril, Virgil con su sexteto, que incluía a varios miembros nuevos, fue a Las Vegas para respaldar a la cantante Anita O'Day y en un compromiso posterior en Denver. En junio regresó a trabajar con su sexteto los domingos en Suite 14, un club de Oakland.

El 30 de octubre de 1961, Gonsalves armó una carpa para presentarse en "Jazz for Moderns", un concierto con un programa que iba desde el blues tradicional hasta la música moderna, con dos presentaciones en la Universidad de Berkeley en California.

En el verano de 1962, en un momento de poco trabajo, Virgil encontró un punto de apoyo en Nueva York en el nuevo "Thundering Herd" de Woody Herman que trabajaba en el Metropole como reemplazo del saxofonista barítono Frank Hittner. Mientras tanto, la Rudy Salvini big band continuó trabajando en citas de baile informales en el salón de baile del Hotel Fairmont, así como en algunos clubes.

En mayo de 1963, después de más de dos años alejado del Área de la Bahía, Virgil Gonsalves regresó al circuito de jazz cuando fue contratado para tocar los fines de semana en el Colony Club de Monterrey. Esta vez Virgil estaba al frente de un quinteto con el trompetista Webster Young; Jerry Coker (p); Terry Hilliard (b); y Kenny Shirlan (d). Más tarde trabajó con un cuarteto en Maida's en Bamboo Village, Salinas (regresando para Nochevieja) y en the Outrigger en Monterrey.

En octubre, mientras aún estaba en el Outrigger, Virgil presentó un nuevo sexteto para tocar de miércoles a domingo en un cartel que incluía al gran saxofonista alto Lee Konitz, que vivía en Carmel Valley. Su sexteto incluía al pianista Bob Dorough, el guitarrista Al Shackman de Nueva York, el bajista Boshko Vuko de Yugoslavia; el gran baterista de Nueva Orleans, Art Lewis, que entonces trabajaba en San Francisco, y la cantante Alicia Harby.

Después de un descanso de unos meses, Virgil Gonsalves regresó al circuito de clubes en mayo de 1964, liderando un cuarteto con él doblando saxo barítono y flauta y uniéndose a Don Alberts (p), Don Russo (b) y Art Lewis (d), tocando de miércoles a domingos en el Charles Van Damme en Sausalito.

De regreso con su sexteto, Gonsalves tocó en sesiones nocturnas de fin de semana en el Outrigger de Monterey en septiembre de 1964. Poco después apareció en un largo compromiso con el pianista Don Alberts en Bustles and Beaus en Powell Street, en el centro de San Francisco. En esta etapa, Gonsalves también dirigió un septeto que tocó en el Centro Cívico de la Ciudad el 25 de septiembre en el Festival anual de las Artes. La big band de Rudy Salvini también dio un concierto gratuito al día siguiente.

El 27 de octubre, el cuarteto de Gonsalves abrió en Music Cross Roads en Jack London Square. Para este compromiso, el bajista Norman McKay reemplazó a Don Russo. Según Russ Wilson, del Oakland Tribune: "La escena del jazz del Este de la bahía comenzó a ampliarse anoche y es inminente una mayor expansión. Virgil Gonsalves tiene uno de los mejores combos de jazz moderno del área de la Bahía. Está bien ensayado y presenta una buena cantidad de melodías originales del líder y pianista Don Alberts.”

El domingo 16 de mayo de 1965, Gonsalves tocó en un concierto benéfico de jazz organizado por Children's Home Society, titulado " Cápsula de la Historia del Jazz."Estuvo allí como miembro de la big band de John Coppola en el Auditorio College of Nôtre Dame en Belmont. La banda de Coppola incluía a Rudy Salvini, Dan Patiris, John Handy, Bill Perkins y John Marabuto. El conjunto imitó los estilos de las bandas bigname de los 40 años anteriores. Coppola era un trompetista popular con 20 años de experiencia profesional. Había estado con las bandas de Stan Kenton y Woody Herman, así como en los shows de Judy Garland, Nat King Cole y Danny Kaye, entre otras actividades. Nació en Geneva, Nueva York, ex residente de Oakland y estudiante de Technical High School. También vivió en San Francisco, donde apareció en muchos clubes nocturnos y espectáculos.

En marzo de 1966, Virgil volvió a tocar en la banda de Coppola en el Oakland Holiday Inn. Luego pasó un tiempo con la banda de Woody Herman y poco después abandonó la escena del jazz cuando se unió a la sección de vientos (barítono, soprano y flauta) de Electric Flag de Mike Bloomfield, una notable banda de blues-rock. Cuando su baterista Buddy Miles rompió con Mike después del Festival Pop de Monterrey de 1967, organizó una nueva banda de música estadounidense de Bandera Eléctrica, un grupo de nueve integrantes dirigido por el veterano bajista Harvey Brooke.

También en 1966, la Rudy Salvini Big Band tuvo el honor de ser la primera big band en tocar en el Stern Grove Festival apareciendo junto con el pianista Vince Guaraldi, el altoista John Handy y Turk Murphy.

Una nueva experiencia para Gonsalves fue escribir la partitura musical de "Sons and Daughters", una poderosa película de 1968 dirigida por el célebre fotógrafo de San Francisco Jerry Stroll. Esta película de bajo presupuesto fue la historia de la protesta de los jóvenes contra la participación de Estados Unidos en Vietnam. Jon Hendricks compuso y cantó la canción principal y una segunda canción de protesta sobre el gueto negro titulada " Fire In The City."El acompañamiento musical fue de Grateful Dead.

En octubre de 1968, Buddy Miles reunió a algunos de sus músicos favoritos, incluidos Virgil Gonsalves, Marcus Doubleday (tp), Herbie Rich (org & ts) y Terry Clements (ts) y fundó su propia banda: Buddy Miles Express. Completando el grupo de ocho miembros estaban Bill Rich (b), Jim McCarty (g) y Robert McPherson (ts). Virgil grabó con The Express para Mercury y continuó con la banda durante más de un año. También durante el otoño de 1968, Virgil tocó la flauta en sesiones improvisadas con Jimi Hendrix.

En el otoño de 1970, Virgil se unió a Bluesberry Jam, un grupo de rock-jazz de estrellas con músicos que anteriormente habían estado en bandas de renombre. Los otros miembros fueron Al Walton (voz y armónica), quien anteriormente era el cantante de Pacific Gas and Electric, Al Gallegos (ts y fl), quien había estado de gira con Ike y Tina Turner y tocó varios años con la orquesta de Pérez Prado, Ken Klimak (guitarrista principal de Mr. Stress), Gerald Olds (b) que había tocado con Tom Rush y los Greenbriar Boys, Brian Moffett (un destacado baterista de jazz de Chicago que había tocado en conciertos y clubes con Roland Kirk) y el joven trompetista húngaro Frank Szabo, quien más tarde se convirtió en un elemento fijo en las big bands de jazz de Los Ángeles de Louie Bellson, Count Basie, Frank Capp/Nat Pierce, Pat Longo, Don Menza, Bill Holman, Doc Severinsen, Charlie Shoemake, Stan Kenton 50th Celebration band, Tom Talbert, Roger Neumann, y Gerald Wilson, entre otros. La música de Bluesberry Jam fue descrita como " funk americano.”

A los 41 años, Virgil encontró un nuevo hogar durante un año cuando la banda de rock, blues y soul Pacific Gas & Electric Company cambió su nombre a PG&E.

En 1975 era el saxofonista barítono y coordinador de conjunto de Delta Wires, un grupo muy pesado en el estilo soul y funk Oakland de Tower of Power que también manejaba blues relajado y gruñidos ocasionales de jazz puro sobre su ritmo rockero. Delta Wires era un grupo de diez integrantes con dos trompetas, dos saxos y un par de teclados, además de bajo, guitarra, batería y arpista y líder Ernie Piñata.

Después de mediados de la década de 1970, Virgil Gonsalves continuó trabajando como autónomo, pero no se sabe mucho sobre sus actividades posteriores. Falleció a los 77 años en Salinas, California, el 20 de octubre de 2008.

Hasta su jubilación en 1985, Salvini enseñó música en escuelas de Pacifica, una carrera que amaba y de la que estaba orgulloso. También continuó trabajando con un Octeto en los 90 y principios de los 2000. Además de Salvini a la trompeta, la banda incluía en at various times, Bruce Wolff, Nael Van Valkenburgh o Van Hughes (tb), Art Dougherty (as), Howard Dudne, Tom Hart o Jim Grantham (ts), Chuck Peterson o Ted Thiele (bs), Michael Greensill o John Price (p), Dean Reilly o Frank Pasantino (b), y Tom Duckworth o Eric Thompson (d). Rudy también tocaba con su big band una vez al mes en The Boat House en San Francisco con lo que Rudy llamaba "los mejores gatos de la ciudad."En octubre de 1996, Rudy's Octet fue elegido para tocar en la exhibición de Duke Ellington que recorrió los Estados Unidos con el guitarrista Kenny Burrell. En sus últimos años Rudy ensayaba una vez al mes en el union con su banda y actuaba una vez al mes en el Alameda Elks Ballroom. Murió el 7 de junio de 2011.

Virgil Gonsalves y Rudy Salvini fueron dos fuerzas impulsoras muy importantes del jazz en el Área de la Bahía en los años 50. Con este CD recopilatorio, queremos rendir homenaje no solo a su talento como músicos y líderes de banda, sino también a su perseverancia y sus logros musicales poco recordados, una verdadera labor de amor por el jazz.

- Jordi Pujol (De las notas internas del FSRCD 1114)
https://www.freshsoundrecords.com/14290-virgil-gonsalves-albums