egroj world: rock sinfonico
Showing posts with label rock sinfonico. Show all posts
Showing posts with label rock sinfonico. Show all posts

Wednesday, May 7, 2025

Bo Hansson • Magician's Hat




Swedish keyboard player and multi-instrumentalist, born April 10th 1943 in Gothenburg, Sweden. Died April 24th 2010 in Stockholm, Sweden.
For producer and co-owner of Opus 3 Records please use Bo Hansson (7)
Hansson first came to prominence in the mid/late 1960s with the organ and drums duo Hansson & Karlsson gaining some notoriety for jamming with Jimi Hendrix. He also played with the bands Fläsket Brinner and Kebnekajse, although he never joined either. In fact members of those bands featured on his 1970s quadrilogy of instrumental fantasy prog rock albums. His most famous of which is the influential and much touted "Lord Of The Rings" aka "Sagan Om Ringen".
https://www.discogs.com/es/artist/240815-Bo-Hansson?srsltid=AfmBOorGUgkUROXnwwM3z_QxQV2VFEV7kyHU8K9iBZHXOlBRQgEMYK5A

///////

Teclista y multiinstrumentista sueco, nacido el 10 de abril de 1943 en Gotemburgo, Suecia. Falleció el 24 de abril de 2010 en Estocolmo, Suecia.
Para productor y copropietario de Opus 3 Records, utilice Bo Hansson (7)
Hansson saltó a la fama a mediados y finales de la década de 1960 con el dúo de órgano y batería Hansson & Karlsson, que adquirió cierta notoriedad por improvisar con Jimi Hendrix. También tocó con las bandas Fläsket Brinner y Kebnekajse, aunque nunca llegó a formar parte de ninguna de ellas. De hecho, miembros de esas bandas aparecieron en su cuatrilogía de álbumes de prog rock instrumental fantástico de los años setenta. El más famoso de ellos es el influyente y cacareado "Lord Of The Rings", también conocido como "Sagan Om Ringen".
https://www.discogs.com/es/artist/240815-Bo-Hansson?srsltid=AfmBOorGUgkUROXnwwM3z_QxQV2VFEV7kyHU8K9iBZHXOlBRQgEMYK5A

 

Saturday, February 8, 2025

Jethro Tull • Benefit [50th Anniversary]

 



Biography by Timothy Monger
English progressive rock giants Jethro Tull are a unique phenomenon in popular music history. Their mix of heavy rock, flute-led folk melodies, blues licks, surreal, impossibly dense lyrics, and overall profundity defies easy analysis, yet in their 1970s heyday, they garnered a massive level of commercial success, notching a string of gold and platinum records and securing their place within the classic rock canon with releases like Aqualung (1971), Thick as a Brick (1972), and A Passion Play (1973). Even as critics cooled on them, Tull remained popular through later phases with their folk-rock records of the late '70s, the electronic experimentation of the early '80s, and eventually a Grammy Award-winning return to hard rock with 1987's Crest of a Knave. Led by enigmatic frontman Ian Anderson -- a singer, songwriter, guitarist, and rock's premier flutist -- Tull carried their unique amalgam with varying degrees of success into the 21st century with a 2003 Christmas album and a barrage of compilations and anniversary releases. Aside from Anderson, guitarist Martin Barre was the only other longtime member involved in most of the band's lineups and when the two parted ways in 2011, the group went on hiatus. After reviving a new version of Tull to commemorate their 50th anniversary in 2018, Anderson took the band back into the studio for a pair of late-period albums, 2022's The Zealot Gene and 2023's RökFlöte.

Jethro Tull's roots lay in the British blues boom of the late '60s. Anderson's family moved from Edinburgh to Blackpool in 1960 where he met future bandmates bassist Jeffrey Hammond-Hammond (later, simply Hammond) and keyboardist John Evans. Along with a guitarist named Michael Stephens, their first band was called the Blades -- named after James Bond's club -- who played a mix of jazzy blues and soulful dance music on the Northern club circuit. In 1965, they changed their name to the John Evan Band (Evan having dropped the "s" in his name at Hammond's suggestion) and later the John Evan Smash. By the end of 1967, Glenn Cornick had replaced Hammond on bass and the group moved to Luton in order to be closer to the center of the music scene in London. The band began to fall apart when Anderson and Cornick met guitarist/singer Mick Abrahams and drummer Clive Bunker, who had previously played together in the Toggery Five and were now members of a local blues band called McGregor's Engine.

In December of 1967, the four of them agreed to form a new group and began playing two nights a week, trying out different names, including Navy Blue and Bag of Blues. One of the names, Jethro Tull, was borrowed from an 18th century farmer/inventor and proved popular enough to stick. In early 1968, they cut a pop-folk single called "Sunshine Day," which MGM Records released under the misprinted name Jethro Toe. While the single went nowhere, the band managed to land a residency at the Marquee Club in London, where they began to attract attention. By this point Anderson had begun playing the flute, a unique, though divisive element among blues purists. Likewise, his on-stage antics -- jumping around in a ragged overcoat and standing on one leg while playing the flute -- and his use of folk sources as well as blues and jazz set Tull apart from their contemporaries. It also created something of a power struggle between Anderson and Abrahams, a hardcore blues enthusiast who idolized British blues godfather Alexis Korner. In June 1968 Jethro Tull opened for Pink Floyd at the first free rock festival in London's Hyde Park, and in August they were the hit of the Sunbury Jazz & Blues Festival in Sunbury-on-Thames. Within a month, the band had signed to Island Records which released their debut album, This Was, in November. By this time, Anderson was the dominant member of the group on-stage, and at the end of the month Abrahams left to form a new band, Blodwyn Pig. Tull went through two hastily recruited and rejected replacements, future Black Sabbath guitarist Tony Iommi (who was in Tull for a week, just long enough to show up for their appearance on the Rolling Stones' Rock 'N Roll Circus extravaganza), and Davy O'List, former guitarist with the Nice. Finally, Martin Barre, a former architecture student, became the band's new guitarist.

In May 1969, following tours with Jimi Hendrix and Led Zeppelin, Tull scored a number three U.K. hit with "Living in the Past." The single served as Barre's first recording with the group and they subsequently made their Top of the Pops debut. Released in July of that year, their second album, Stand Up, topped the U.K. charts and made it to number 20 in the U.S., effectively launching their mainstream career. With all of its material (except "Bourée," which was composed by Johann Sebastian Bach) written by Anderson, it marked a move away from Tull's blues origins, taking a more eclectic approach that also included orchestrations by future member David Palmer. Meanwhile, "Sweet Dream," issued in November, rose to number seven in England, and was the group's first release on Chrysalis, the new label formed by band managers Chris Wright and Terry Ellis. Their next single, "The Witch's Promise" reached number four in England in January of 1970. Released a few months later, Tull's third album, Benefit, marked their last look back at the blues, and was the first to feature John Evan, Anderson's longtime friend and former bandmate, on piano and organ. Benefit reached the number three spot in England, and ascended to number 11 in the U.S. Songs like "Teacher" and "Sossity; You're a Woman," formed a key part of Tull's stage repertory as they transitioned into a major touring draw on both sides of the Atlantic.

At the end of 1970, Cornick left the group and was replaced on bass by another of Anderson's former bandmates, Jeffrey Hammond-Hammond. Early the following year, they began working on what would prove to be, for many fans, their magnum opus, Aqualung. Anderson's writing had been moving in a more serious direction since the group's second album, but it was with Aqualung that he found the lyrical voice he'd been seeking. Released in March 1971 and split into two halves (subtitled Aqualung and My God), it introduced the progressive element -- along with searing hard rock passages and acoustic folk influences -- that would define much of Tull's early-'70s output. Its standouts included the hard-driving title cut and "Locomotive Breath" along with the folky "Mother Goose." The album's opinions on organized religion and themes of alienation struck a chord with listeners in the U.K. and in the U.S., where it became their first to achieve gold certification.

Not long after its release, Bunker was replaced on drums by yet another of Anderson's pre-Tull associates, Barriemore Barlow, who made his debut on 1972's Thick as a Brick. Irritated by critics who insisted on calling Aqualung a concept album (it was not), Anderson countered with Thick as a Brick, a parody of the concept album consisting of a single 43-minute track. Loaded with surreal imagery, Monty Python-inspired humor, and social commentary, it topped the charts in the U.S, Canada, and Australia, while reaching number five in the U.K. With Tull's heightened fame came rising demand for their work and Chrysalis responded with Living in the Past, a double-album anthology culled from their various singles, EPs, early albums, and a Carnegie Hall show. A double-album project of new material was attempted at Château d'Hérouville, a French studio then popular with the Rolling Stones and Elton John, but they soon abandoned the sessions and recorded their next LP, 1973's A Passion Play, in England. Like Thick as a Brick, it was conceived as a single-track concept album steeped in fantasy and religious imagery, and included a spoken word story narrated by Hammond called "The Hare That Lost His Spectacles." Despite critical backlash for its obscure lyrical references and excessive length, the album again reached number one in America (yielding a number eight single edited from the extended piece) and number 13 in England. As Jethro Tull's sold-out American tour commenced, the negative reviews increased with critics lambasting the band for their long (two-and-a-half hours) and overwrought stage shows, to the point that a frustrated Anderson soon shut himself away from the press entirely. The lack of positive press did little to deter fans from supporting their seventh album, War Child, which reached number two in the U.S. and went platinum. Conceived as part of a film project that never materialized, War Child was released in November 1974 and marked the group's return to conventional-length songs, and spawned a charting hit in "Bungle in the Jungle." That same year, Anderson produced Now We Are Six, the sixth album by U.K. folk-rock group and Chrysalis labelmates Steeleye Span. The English folk-rock scene would prove to be an influence on his own writing, especially in the latter years of the decade. The next Tull album, 1975's Minstrel in the Gallery took cues from Elizabethan minstrelsy, pairing rock and English folk in an eclectic way that harkened back to Aqualung. At this point the band's American success still outweighed their popularity at home, though they were trending downward on both charts.

The Jethro Tull lineup had been remarkably stable ever since Clive Bunker's post-Aqualung exit, remaining constant across four albums in as many years. In January of 1976, however, Hammond left the band to pursue a career in art. His replacement, John Glascock, joined in time for the recording of 1976's Too Old to Rock 'n Roll, Too Young to Die, an album made up partly of songs from an unproduced play proposed by Anderson and Palmer. The group later did an ITV special built around the album's songs, and the title track featured guest vocals from Steeleye Span frontwoman Maddy Prior. After achieving a moderate hit in late 1976 with the Christmas-themed EP Ring Out, Solstice Bells, Tull moved into their folk-rock phase with 1977's Songs from the Wood. More artistically unified and successful than their previous two releases, it reflected Anderson's passion for English folk songs. To celebrate its release, they undertook their first British tour in nearly three years. In May of that year, longtime collaborator and orchestrator David Palmer joined as a full-time member, playing keyboards. 1978's Heavy Horses continued in the folk-rock vein and was Anderson's most personal work in several years, its title track expressing his regret over the disappearance of England's huge shire horses as casualties of modernization. Later in the year, Tull's first full-length concert album, the double-LP Bursting Out: Jethro Tull Live, was released to modest success, accompanied by a tour of the United States and an international television broadcast from Madison Square Garden. 1979 proved to be both pivotal and tragic for the group. On November 17, bassist John Glascock died from complications of heart surgery, barely a month after the release of their 12th album Stormwatch. Longtime Fairport Convention bassist Dave Pegg stepped in to fill his shoes, but after the album's tour, there was something of a mass exodus, with Palmer, Evan, and Barlow all leaving the band.

The '80s began with Anderson attempting his first solo record. Backed by Barre, Pegg, and Mark Craney on drums, with multi-instrumentalist Eddie Jobson on violin, the ensuing album, A, saw release in September, though at the behest of Chrysalis, it was credited to Jethro Tull rather than Anderson. The new version of Tull toured in support of the album, which was more electronic and synth-driven than anything they'd previously made. Jobson left once the tour was over, and it was with yet another new lineup -- including Barre, Pegg, Fairport/Fotheringay alumnus Gerry Conway (drums) and Peter-John Vettesse (keyboards) -- that The Broadsword and the Beast was recorded in 1982. Although this album had many songs based on folk melodies, it again relied increasingly on the use of synthesizers. In 1983, Anderson finally made his first official solo album, Walk Into Light, which took him more fully into electronic mode. Following its lackluster performance, Anderson revived Jethro Tull for 1984's Under Wraps. The album's poor chart performance was partly a consequence of Anderson's developing a throat infection that forced the postponement of much of their planned tour. Still battling intermittent throat issues, Anderson and the group appeared on a German television special in March of 1985 and participated in a presentation of their work by the London Symphony Orchestra. To make up for the shortfall of new releases, Chrysalis released another compilation, Original Masters, a collection of highlights of the group's work, in late 1985 followed a year later by the orchestral A Classic Case: The London Symphony Orchestra Plays the Music of Jethro Tull.

With the 1987 release of their next album, Crest of a Knave, the band's fortunes began to shift. It performed surprisingly well on the charts, reaching number 19 in England and number 32 in America with the support of a world tour. Moreover, Crest of a Knave became something of a watershed in Tull's later history, though few would have guessed it at the time of its release. Bearing the sonic hallmarks of the era, the album was a mix of slickly produced hard and soft rock with plenty of synthesizers and occasional folk-rock touches. The following year, Tull toured the United States as part of their 20th anniversary celebration which also included the release of a career-spanning 65-song box set, 20 Years of Jethro Tull. In a surprise upset at the 1989 Grammy Awards, Tull beat out the heavily favored Metallica, winning Best Hard Rock/Metal Performance for Crest of a Knave. Capitalizing on their revival, they delivered the similarly styled Rock Island later that year which reached a healthy number 18 in England while peaking at 56 in America, despite a six-week U.S. tour to support the album.

Tull kicked off the next decade with 1991's Catfish Rising, followed a year later by And a Little Light Music, an acoustic live album that tapped into the then-prevalent unplugged fad. Despite declining numbers, the band continued playing to good-sized houses when they toured, and their catalog as a whole performed extremely well. In 1993, they celebrated their quarter-century mark with another anthology, the four-disc 25th Anniversary Box Set, which featured remixed versions of their hits, live shows from across their history, and a handful of new songs. Meanwhile, Anderson continued to write and record music apart from the group on occasion, most notably Divinities: Twelve Dances with God, a classically oriented solo album on EMI's classical imprint Angel Records. Moving into a more globally inspired phase, Tull issued Roots to Branches in 1995. Its fusion of rock and jazz with Arabic and Indian influences sat well with critics and they continued in this mode on 1999's similarly themed J-Tull.Dot.Com, their 20th studio outing. On the latter album, Pegg was replaced by incoming bassist Jonathan Noyce and both albums featured keyboardist Andrew Giddings.

In 2002, a one-off reunion of the band's original 1968 lineup (Anderson, Abrahams, Cornick, and Bunker) took place at a pub in England and was filmed for the DVD release Living with the Past. A year later, the contemporary Tull lineup (Anderson, Barre, Noyce, Giddings, and Perry) recorded what would be their final release together, The Jethro Tull Christmas Album. A collection of holiday songs both old and new, it turned out to be the group's biggest seller since Crest of a Knave, though it would also be their last studio album for nearly two decades. Meanwhile, Anderson continued to play live, both on his own and with the latter-day lineup who toured the entire Aqualung album in 2004 and released the concert album Aqualung Live. They also dug into the vaults and released Nothing Is Easy: Live at the Isle of Wight 1970 as well as the live compilation The Best of Acoustic Jethro Tull. Finally, in 2011, the long-lasting partnership of Anderson and Barre was severed and the two went their separate ways.

Barre put together his own touring group, Martin Barre's New Day, while Anderson forged ahead as a solo artist, though he never strayed far from the Tull oeuvre. His first project was an ambitious 2012 sequel to Thick as a Brick, simply titled Thick as a Brick 2. It was followed in 2014 by another Thick as a Brick-related collection of new material, Homo Erraticus. He also toured a new project, Jethro Tull: The Rock Opera, that involved reworked older songs along with new material written about the band's namesake, agriculturist Jethro Tull. In 2018, another milestone anniversary was honored with the compilation 50 for 50, which celebrated the group's 50th anniversary. Anderson continued to flirt with a possible Tull reunion, and at the end of 2019, he announced a U.K. tour titled The Prog Years, which was attributed to Ian Anderson & the Jethro Tull Band. The plans were subsequently canceled in early 2020 at the start of the global pandemic lockdowns. During this period, Anderson continued to record new material, which in 2022 was revealed to be The Zealot Gene, an album credited to Jethro Tull. Their first album of all-new material since 1999's J-Tull.Dot.Com, it saw Anderson joined by guitarist Florian Opahle, bassist David Goodier, keyboardist John O'Hara, and drummer Scott Hammond. A follow-up album, RökFlöte, arrived one year later with mostly the same lineup, minus Opahle, who had been replaced by guitarist Joe Parrish-James.
https://www.allmusic.com/artist/jethro-tull-mn0000850692#biography

///////

Biografía de Timothy Monger
Los gigantes ingleses del rock progresivo Jethro Tull son un fenómeno único en la historia de la música popular. Su mezcla de rock pesado, melodías folclóricas dirigidas por flauta, blues, letras surrealistas, imposiblemente densas y profundidad general desafía el análisis fácil, sin embargo, en su apogeo de la década de 1970, obtuvieron un gran nivel de éxito comercial, obteniendo una serie de discos de oro y platino y asegurando su lugar dentro del canon del rock clásico con lanzamientos como Aqualung (1971), Thick as a Brick (1972) y A Passion Play (1973). Incluso cuando los críticos se enfriaron con ellos, Tull siguió siendo popular en fases posteriores con sus discos de folk-rock de finales de los 70, la experimentación electrónica de principios de los 80 y, finalmente, un regreso ganador del Premio Grammy al hard rock con Crest of a Knave de 1987. Liderado por el enigmático líder Ian Anderson, cantante, compositor, guitarrista y flautista principal del rock, Tull llevó su amalgama única con diversos grados de éxito al siglo XXI con un álbum navideño de 2003 y un aluvión de compilaciones y lanzamientos de aniversario. Aparte de Anderson, el guitarrista Martin Barre era el único otro miembro veterano involucrado en la mayoría de las formaciones de la banda y cuando los dos se separaron en 2011, el grupo hizo una pausa. Después de revivir una nueva versión de Tull para conmemorar su 50 aniversario en 2018, Anderson llevó a la banda de regreso al estudio para un par de álbumes de finales del período, The Zealot Gene de 2022 y RökFlöte de 2023.

Las raíces de Jethro Tull se encuentran en el boom del blues británico de finales de los 60. La familia de Anderson se mudó de Edimburgo a Blackpool en 1960, donde conoció al futuro bajista de su banda Jeffrey Hammond-Hammond (más tarde, simplemente Hammond) y al tecladista John Evans. Junto con un guitarrista llamado Michael Stephens, su primera banda se llamó The Blades, llamada así por el club de James Bond, que tocaba una mezcla de blues jazzístico y música dance conmovedora en el circuito de clubes del Norte. En 1965, cambiaron su nombre a John Evan Band (Evan dejó caer la "s" en su nombre por sugerencia de Hammond) y más tarde a John Evan Smash. A finales de 1967, Glenn Cornick había reemplazado a Hammond en el bajo y el grupo se mudó a Luton para estar más cerca del centro de la escena musical de Londres. La banda comenzó a desmoronarse cuando Anderson y Cornick conocieron al guitarrista/cantante Mick Abrahams y al baterista Clive Bunker, quienes previamente habían tocado juntos en Toggery Five y ahora eran miembros de una banda de blues local llamada McGregor's Engine.

En diciembre de 1967, los cuatro acordaron formar un nuevo grupo y comenzaron a tocar dos noches a la semana, probando diferentes nombres, incluidos Navy Blue y Bag of Blues. Uno de los nombres, Jethro Tull, fue tomado de un granjero / inventor del siglo XVIII y resultó lo suficientemente popular como para quedarse. A principios de 1968, lanzaron un sencillo pop-folk llamado "Sunshine Day", que MGM Records lanzó bajo el nombre mal impreso de Jethro Toe. Si bien el sencillo no llegó a ninguna parte, la banda logró obtener una residencia en el Marquee Club de Londres, donde comenzaron a llamar la atención. En este punto, Anderson había comenzado a tocar la flauta, un elemento único, aunque divisivo, entre los puristas del blues. Asimismo, sus payasadas en el escenario, saltando con un abrigo andrajoso y parándose sobre una pierna mientras tocaba la flauta , y su uso de fuentes folclóricas, así como de blues y jazz, diferenciaron a Tull de sus contemporáneos. También creó una especie de lucha de poder entre Anderson y Abrahams, un entusiasta del blues hardcore que idolatraba al padrino del blues británico Alexis Korner. En junio de 1968, Jethro Tull abrió para Pink Floyd en el primer festival de rock gratuito en Hyde Park de Londres, y en agosto fueron el éxito del Festival de Jazz y Blues de Sunbury en Sunbury-on-Thames. En un mes, la banda había firmado con Island Records, que lanzó su álbum debut, This Was, en noviembre. Para entonces, Anderson era el miembro dominante del grupo en el escenario, y a fines de mes Abrahams se fue para formar una nueva banda, Blodwyn Pig. Tull pasó por dos reemplazos reclutados apresuradamente y rechazados, el futuro guitarrista de Black Sabbath Tony Iommi (que estuvo en Tull durante una semana, el tiempo suficiente para aparecer en el espectáculo de circo Rock ' N Roll de los Rolling Stones) y Davy O'List, ex guitarrista de the Nice. Finalmente, Martin Barre, un ex estudiante de arquitectura, se convirtió en el nuevo guitarrista de la banda.

En mayo de 1969, después de giras con Jimi Hendrix y Led Zeppelin, Tull obtuvo un éxito número tres en el Reino Unido con "Living in the Past."El sencillo sirvió como la primera grabación de Barre con el grupo y posteriormente hicieron su debut en Top of the Pops. Lanzado en julio de ese año, su segundo álbum, Stand Up, encabezó las listas del Reino Unido y llegó al número 20 en los EE.UU., lanzando efectivamente su carrera comercial. Con todo su material (excepto "Bourée", que fue compuesto por Johann Sebastian Bach) escrito por Anderson, marcó un alejamiento de los orígenes del blues de Tull, adoptando un enfoque más ecléctico que también incluyó orquestaciones del futuro miembro David Palmer. Mientras tanto, "Sweet Dream", publicado en noviembre, subió al número siete en Inglaterra, y fue el primer lanzamiento del grupo en Chrysalis, el nuevo sello formado por los gerentes de la banda Chris Wright y Terry Ellis. Su siguiente sencillo," The Witch's Promise", alcanzó el número cuatro en Inglaterra en enero de 1970. Lanzado unos meses después, el tercer álbum de Tull, Benefit, marcó su última mirada retrospectiva al blues y fue el primero en presentar a John Evan, amigo de Anderson desde hace mucho tiempo y excompañero de banda, al piano y al órgano. Benefit alcanzó el puesto número tres en Inglaterra y ascendió al número 11 en los EE.UU. Canciones como "Teacher" y "Sossity; You're a Woman" formaron una parte clave del repertorio escénico de Tull a medida que pasaban a ser un gran atractivo de gira a ambos lados del Atlántico.

A finales de 1970, Cornick dejó el grupo y fue reemplazado en el bajo por otro de los excompañeros de Anderson, Jeffrey Hammond-Hammond. A principios del año siguiente, comenzaron a trabajar en lo que resultaría ser, para muchos fanáticos, su obra maestra, Aqualung. La escritura de Anderson se había estado moviendo en una dirección más seria desde el segundo álbum del grupo, pero fue con Aqualung que encontró la voz lírica que había estado buscando. Lanzado en marzo de 1971 y dividido en dos mitades (subtitulado Aqualung y My God), introdujo el elemento progresivo, junto con pasajes abrasadores de hard rock e influencias acústicas folclóricas, que definirían gran parte de la producción de Tull a principios de los 70. Sus aspectos más destacados incluyeron el corte del título de conducción dura y "Locomotive Breath" junto con el folky "Mother Goose."Las opiniones del álbum sobre la religión organizada y los temas de alienación tocaron la fibra sensible de los oyentes en el Reino Unido y en los EE. UU., donde se convirtió en el primero en lograr la certificación de oro.

No mucho después de su lanzamiento, Bunker fue reemplazado en la batería por otro de los asociados anteriores a Anderson, Barriemore Barlow, quien hizo su debut en Thick as a Brick de 1972. Irritado por los críticos que insistieron en llamar a Aqualung un álbum conceptual( no lo era), Anderson respondió con Thick as a Brick, una parodia del álbum conceptual que consistía en una sola pista de 43 minutos. Cargado de imágenes surrealistas, humor inspirado en Monty Python y comentarios sociales, encabezó las listas de éxitos en los EE. UU., Canadá y Australia, mientras que alcanzó el número cinco en el Reino Unido. Con la mayor fama de Tull llegó una creciente demanda de su trabajo y Chrysalis respondió con Living in the Past, una antología de doble álbum extraída de sus diversos sencillos, EPs, primeros álbumes y un espectáculo en el Carnegie Hall. Se intentó un proyecto de doble álbum de nuevo material en Château d'Hérouville, un estudio francés entonces popular entre los Rolling Stones y Elton John, pero pronto abandonaron las sesiones y grabaron su siguiente LP, A Passion Play de 1973, en Inglaterra. Como Thick as a Brick, fue concebido como un álbum conceptual de una sola pista impregnado de fantasía e imágenes religiosas, e incluía una historia de palabra hablada narrada por Hammond llamada "La Liebre Que perdió Sus Anteojos"."A pesar de la reacción crítica por sus oscuras referencias líricas y su excesiva duración, el álbum volvió a alcanzar el número uno en Estados Unidos (obteniendo un sencillo número ocho editado de la pieza extendida) y el número 13 en Inglaterra. Cuando comenzó la gira estadounidense con entradas agotadas de Jethro Tull, las críticas negativas aumentaron y los críticos criticaron a la banda por sus largos (dos horas y media) y exagerados espectáculos teatrales, hasta el punto de que Anderson, frustrado, pronto se alejó por completo de la prensa. La falta de prensa positiva hizo poco para disuadir a los fanáticos de apoyar su séptimo álbum, War Child, que alcanzó el número dos en los EE.UU. y fue platino. Concebido como parte de un proyecto cinematográfico que nunca se materializó, War Child fue lanzado en noviembre de 1974 y marcó el regreso del grupo a las canciones de duración convencional, y generó un éxito en las listas de éxitos en "Bungle in the Jungle."Ese mismo año, Anderson produjo Now We Are Six, el sexto álbum del grupo de folk-rock del Reino Unido y sus compañeros de sello Chrysalis Steeleye Span. La escena folk-rock inglesa resultaría ser una influencia en su propia escritura, especialmente en los últimos años de la década. El siguiente álbum de Tull, Minstrel in the Gallery de 1975, tomó señales de la juglaría isabelina, combinando rock y folk inglés de una manera ecléctica que se remontaba a Aqualung. En este punto, el éxito estadounidense de la banda aún superaba su popularidad en casa, aunque tenían una tendencia a la baja en ambas listas.


La formación de Jethro Tull había sido notablemente estable desde la salida posterior a Aqualung de Clive Bunker, manteniéndose constante en cuatro álbumes en otros tantos años. Sin embargo, en enero de 1976, Hammond dejó la banda para seguir una carrera artística. Su reemplazo, John Glascock, se unió a tiempo para la grabación de Too Old to Rock ' n Roll, Too Young to Die de 1976, un álbum compuesto en parte por canciones de una obra de teatro no producida propuesta por Anderson y Palmer. Más tarde, el grupo hizo un especial de ITV basado en las canciones del álbum, y la canción principal contó con la voz invitada de la líder de Steeleye Span, Maddy Prior. Después de lograr un éxito moderado a fines de 1976 con el EP navideño Ring Out, Solstice Bells, Tull pasó a su fase de folk-rock con Songs from the Wood de 1977. Más artísticamente unificado y exitoso que sus dos lanzamientos anteriores, reflejó la pasión de Anderson por las canciones folclóricas inglesas. Para celebrar su lanzamiento, realizaron su primera gira británica en casi tres años. En mayo de ese año, el colaborador y orquestador David Palmer se unió como miembro de tiempo completo, tocando los teclados. Heavy Horses de 1978 continuó en la vena folk-rock y fue el trabajo más personal de Anderson en varios años, su canción principal expresaba su pesar por la desaparición de los enormes caballos shire de Inglaterra como víctimas de la modernización. Más tarde ese año, el primer álbum de conciertos de larga duración de Tull, el doble LP Bursting Out: Jethro Tull Live, fue lanzado con un éxito modesto, acompañado de una gira por los Estados Unidos y una transmisión televisiva internacional desde el Madison Square Garden. 1979 resultó ser crucial y trágico para el grupo. El 17 de noviembre, el bajista John Glascock murió por complicaciones de una cirugía cardíaca, apenas un mes después del lanzamiento de su duodécimo álbum Stormwatch. Dave Pegg, bajista de Fairport Convention desde hace mucho tiempo, intervino para ocupar su lugar, pero después de la gira del álbum, hubo una especie de éxodo masivo, con Palmer, Evan y Barlow dejando la banda.

Los años 80 comenzaron con Anderson intentando su primer disco en solitario. Respaldado por Barre, Pegg y Mark Craney a la batería, con el multiinstrumentista Eddie Jobson al violín, el álbum subsiguiente, A, se lanzó en septiembre, aunque a instancias de Chrysalis, se le atribuyó a Jethro Tull en lugar de a Anderson. La nueva versión de Tull realizó una gira en apoyo del álbum, que era más electrónico y basado en sintetizadores que cualquier cosa que hubieran hecho anteriormente. Jobson se fue una vez que terminó la gira, y fue con otra nueva formación, incluidos Barre, Pegg, el alumno de Fairport/Fotheringay Gerry Conway (batería) y Peter-John Vettesse (teclados), que The Broadsword and the Beast se grabó en 1982. Aunque este álbum tenía muchas canciones basadas en melodías folclóricas, nuevamente se basó cada vez más en el uso de sintetizadores. En 1983, Anderson finalmente hizo su primer álbum oficial en solitario, Walk Into Light, que lo llevó más al modo electrónico. Tras su mediocre actuación, Anderson revivió a Jethro Tull para Under Wraps de 1984. El pobre desempeño en las listas de éxitos del álbum fue en parte consecuencia de que Anderson desarrolló una infección de garganta que obligó a posponer gran parte de su gira planificada. Aún luchando contra problemas intermitentes de garganta, Anderson y el grupo aparecieron en un especial de televisión alemán en marzo de 1985 y participaron en una presentación de su trabajo por parte de la Orquesta Sinfónica de Londres. Para compensar el déficit de nuevos lanzamientos, Chrysalis lanzó otra compilación, Original Masters, una colección de lo más destacado del trabajo del grupo, a fines de 1985 seguida un año después por la orquestal A Classic Case: La Orquesta Sinfónica de Londres toca la música de Jethro Tull.

Con el lanzamiento en 1987 de su próximo álbum, Crest of a Knave, la suerte de la banda comenzó a cambiar. Tuvo un desempeño sorprendentemente bueno en las listas de éxitos, alcanzando el número 19 en Inglaterra y el número 32 en Estados Unidos con el apoyo de una gira mundial. Además, Crest of a Knave se convirtió en un hito en la historia posterior de Tull, aunque pocos lo habrían adivinado en el momento de su lanzamiento. Con las características sonoras de la época, el álbum fue una mezcla de rock duro y blando hábilmente producido con muchos sintetizadores y toques ocasionales de folk-rock. Al año siguiente, Tull realizó una gira por los Estados Unidos como parte de la celebración de su vigésimo aniversario, que también incluyó el lanzamiento de un box set de 65 canciones que abarcó su carrera, 20 Years of Jethro Tull. En una sorpresa sorpresa en los Premios Grammy de 1989, Tull venció a Metallica, ganando la mejor Interpretación de Hard Rock/Metal por Crest of a Knave. Aprovechando su renacimiento, entregaron Rock Island, de estilo similar, más tarde ese año, que alcanzó un saludable número 18 en Inglaterra, mientras que alcanzó el puesto 56 en Estados Unidos, a pesar de una gira de seis semanas por Estados Unidos para promocionar el álbum.

Tull inició la próxima década con Catfish Rising de 1991, seguido un año después por And a Little Light Music, un álbum acústico en vivo que aprovechó la moda desenchufada entonces predominante. A pesar de la disminución de números, la banda continuó tocando en casas de buen tamaño cuando salieron de gira, y su catálogo en su conjunto funcionó extremadamente bien. En 1993, celebraron su marca de un cuarto de siglo con otra antología, la Caja Recopilatoria del 25 Aniversario de cuatro discos, que incluía versiones remezcladas de sus éxitos, shows en vivo de toda su historia y un puñado de canciones nuevas. Mientras tanto, Anderson continuó escribiendo y grabando música aparte del grupo en ocasiones, sobre todo Divinities: Twelve Dances with God, un álbum en solitario de orientación clásica en el sello clásico Angel Records de EMI. Pasando a una fase de inspiración más global, Tull emitió Roots to Branches en 1995. Su fusión de rock y jazz con influencias árabes e indias sentó bien a los críticos y continuaron de esta manera en 1999 con un tema similar J-Tull.Dot.Com, su vigésima salida de estudio. En este último álbum, Pegg fue reemplazado por el bajista entrante Jonathan Noyce y ambos álbumes contaron con el tecladista Andrew Giddings.

En 2002, se llevó a cabo una reunión única de la formación original de la banda en 1968 (Anderson, Abrahams, Cornick y Bunker) en un pub de Inglaterra y se filmó para el lanzamiento del DVD Living with the Past. Un año después, la formación contemporánea de Tull (Anderson, Barre, Noyce, Giddings y Perry) grabó lo que sería su último lanzamiento juntos, el Álbum Navideño de Jethro Tull. Una colección de canciones navideñas tanto antiguas como nuevas, resultó ser el mayor vendedor del grupo desde Crest of a Knave, aunque también sería su último álbum de estudio en casi dos décadas. Mientras tanto, Anderson continuó tocando en vivo, tanto por su cuenta como con la formación de los últimos días que realizó una gira por todo el álbum Aqualung en 2004 y lanzó el álbum de conciertos Aqualung Live. También cavaron en las bóvedas y lanzaron Nothing Is Easy: Live at the Isle of Wight 1970, así como la compilación en vivo The Best of Acoustic Jethro Tull. Finalmente, en 2011, la asociación duradera de Anderson y Barre se rompió y los dos tomaron caminos separados.

Barre formó su propio grupo de gira, Martin Barre's New Day, mientras que Anderson siguió adelante como solista, aunque nunca se alejó mucho de la obra de Tull. Su primer proyecto fue una ambiciosa secuela de Thick as a Brick de 2012, titulada simplemente Thick as a Brick 2. Le siguió en 2014 otra colección de material nuevo relacionado con Thick as a Brick, Homo Erraticus. También realizó una gira por un nuevo proyecto, Jethro Tull: The Rock Opera, que incluía canciones antiguas reelaboradas junto con nuevo material escrito sobre el homónimo de la banda, el agricultor Jethro Tull. En 2018, se honró otro aniversario histórico con la compilación 50 for 50, que celebró el 50 aniversario del grupo. Anderson continuó coqueteando con una posible reunión de Tull y, a fines de 2019, anunció una gira por el Reino Unido titulada The Prog Years, que se atribuyó a Ian Anderson & the Jethro Tull Band. Posteriormente, los planes se cancelaron a principios de 2020 al comienzo de los cierres pandémicos globales. Durante este período, Anderson continuó grabando nuevo material, que en 2022 se reveló como The Zealot Gene, un álbum acreditado a Jethro Tull. Su primer álbum de material completamente nuevo desde 1999 J-Tull.Dot.Com, vio a Anderson acompañado por el guitarrista Florian Opahle, el bajista David Goodier, el tecladista John O'Hara y el baterista Scott Hammond. Un álbum de seguimiento, RökFlöte, llegó un año después con casi la misma formación, menos Opahle, quien había sido reemplazado por el guitarrista Joe Parrish-James.


jethrotull.com ...
   


Saturday, February 1, 2025

Rick Wakeman • The Red Planet

 

 



The Red Planet is a studio album by English keyboardist Rick Wakeman, released on 19 June 2020 and featuring an alternative line-up of his backing band, The English Rock Ensemble. It was originally scheduled for release on 3 April 2020 through R&D Media, but was delayed until June 2020. It received a digital release online on 19 June, with a physical release following on 27 June.
Background

The album was announced in the January 2020 edition of Wakeman's monthly blog that is posted on his website, the Rick Wakeman Communication Centre. He revealed that it will take form as an instrumental progressive rock album that is "keyboard heavy" in a similar style to his 1973 debut, The Six Wives of Henry VIII. Wakeman posted a series of updates on his Twitter page in the week after the announcement, including the notice that recording started on 13 January in what turned out to be productive and inspirational sessions in the studio. By 11 February, Wakeman had posted an update that the basic tracks had been completed. The album was announced which revealed its title, artwork, and release date at the same time. It was released through R&D Media, a new business venture founded by Rob Ayling and rock music journalist and producer Doug Harr.

The Red Planet is Wakeman's first progressive rock album with his English Rock Ensemble since Out There (2003), another rock album of his with connections to space, the others being No Earthly Connection (1976) and 2000 A.D. Into the Future (1993). Wakeman said the album is different to his previous ones with a band, not only that it is instrumental but the diverse styles of music on it. He pointed out that the album is also dedicated to one planet, Mars. It features two longtime members of his backing band, The English Rock Ensemble: bassist Lee Pomeroy and guitarist Dave Colquhoun, with drummer Ash Soan. It was produced by himself and his longtime producer and technician, Erik Jordan, who also mixed the album. In early March 2020, Wakeman reported that recording had been completed and that Jordan was completing the mixes.

Prior to release, "Tharsus Tholus", the album's second track, was named "Tharsus Folus".
Release

The Red Planet was scheduled for release on 3 April 2020, and a playback event was to take place at the National Space Centre in Leicester on the following day, limited to 150 people. However, due to the worldwide coronavirus pandemic, the playback was cancelled and the album's release was delayed until June 2020. It was released online on 19 June, with a physical release to follow. The first 1,000 vinyl copies will be pressed on 180 gram red double vinyl and signed and numbered with pop-up artwork. The first 2,000 CDs will be autographed and numbered with an alternate pop-up cover.
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Red_Planet

///////


Rick Wakeman es mejor conocido por haber formado parte de la banda de rock progresivo Yes a lo largo de cinco periodos entre 1971 y 2004, así como por sus álbumes como solista lanzados en la década de 1970. Sus primeras sesiones incluyeron tocar en el disco de David Bowie, Space Oddity, entre otros, como en canciones de Junior’s Eyes, T. Rex, Elton John y Cat Stevens. Wakeman se convirtió en miembro de The Strawbs en 1970, antes de unirse a Yes un año más tarde, tocando en algunos de sus álbumes más exitosos en dos etapas hasta 1980.

Wakeman comenzó su carrera en solitario en 1973; sus álbumes más exitosos son los tres primeros: The Six Wives of Henry VIII (1973), Journey to the Centre of the Earth (1974), y The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table (1975), todos ellos álbumes conceptuales.

Rick Wakeman & The English Rock Ensemble ha lanzado un nuevo álbum: The Red Planet (2020). El álbum cuenta con 8 piezas recién compuestas, especialmente para este proyecto, y se remonta al estilo del aclamado álbum debut de Wakeman, The Six Wives of Henry VIII, donde había 6 piezas de teclado basadas en un tema central.

Es un regreso serio al rock progresivo. Rick ha quitado el polvo de sus teclados analógicos favoritos y junto con los más nuevos, ha utilizado la misma fórmula que ideó al hacer sus legendarios álbumes: The Six Wive’s of Henry VIII y Criminal Record.
Artículo y entrevista completa en: https://www.culturablues.com/2020/10/rick-wakeman-la-banda-sonora-de-red-planet/


Tuesday, January 28, 2025

Jethro Tull • Songs From The Tower

 

 



Following throat problems suffered by Ian Anderson - which he developed singing the demanding Under Wraps material on Jethro Tull’s 1984 tour - and generally poor reviews for Under Wraps and the band’s previous two records, Tull took a three-year break following the tour.

Jethro Tull returned in 1987 with Crest Of A Knave. With keyboardist Peter Vettese having now quit and the band relying more heavily on Martin Barre's electric guitar than they had since the early 1970s, the album was a critical and commercial success. Shades of their earlier electronic excursions were still present, however, as three of the album's songs again used a drum machine, with Doane Perry and Gerry Conway sharing drum duties on the other tracks. Prior to the Crest Of A Knave tour, keyboardist Don Airey (ex-Rainbow, Ozzy Osbourne) joined the band.

The group won the 1989 Grammy Award for Best Hard Rock/Metal Performance Vocal or Instrumental, beating the favourite Metallica and their ...And Justice For All album. On the advice of their manager, however, who told them they had no chance of winning, no one from the band attended the award ceremony. In 1992, when Metallica finally won the Grammy in the category, Metallica drummer Lars Ulrich joked, "First thing we're going to do is thank Jethro Tull for not putting out an album this year".

They toured the album with "The Not Quite The World, More The Here And There Tour". It was also the first time in the band's history that it had two electric guitar players on stage, when Anderson, albeit rarely, played rhythm guitar. The live jaunt was also a success and their date at the Tower Theater in Philadelphia was among the finest. Performed on 25th November ’87, and recorded for live FM broadcast, the show was deemed by fans and critics alike as one of Tull’s best concerts of the 1980s.

Note: Recording quality can vary on FM broadcast releases.
https://www.progrock.co.uk/jethro-tull-songs-from-the-tower-c2x37618120

///////


Tras los problemas de garganta que sufrió Ian Anderson -que desarrolló cantando el exigente material de Under Wraps en la gira de Jethro Tull de 1984- y las malas críticas en general para Under Wraps y los dos discos anteriores de la banda, Tull se tomó un descanso de tres años tras la gira.

Jethro Tull regresó en 1987 con Crest Of A Knave. Con la marcha del teclista Peter Vettese y una mayor dependencia de la guitarra eléctrica de Martin Barre que desde principios de los 70, el álbum fue un éxito comercial y de crítica. Sin embargo, las sombras de sus primeras incursiones electrónicas seguían presentes, ya que tres de las canciones del álbum utilizaban de nuevo una caja de ritmos, mientras que Doane Perry y Gerry Conway compartían las tareas de batería en las demás pistas. Antes de la gira Crest Of A Knave, el teclista Don Airey (ex-Rainbow, Ozzy Osbourne) se unió a la banda.

El grupo ganó el premio Grammy 1989 a la mejor interpretación vocal o instrumental de Hard Rock/Metal, imponiéndose a los favoritos Metallica y su álbum ...And Justice For All. Sin embargo, por consejo de su representante, que les dijo que no tenían ninguna posibilidad de ganar, nadie de la banda asistió a la ceremonia de entrega de premios. En 1992, cuando Metallica finalmente ganó el Grammy en esta categoría, el batería de Metallica Lars Ulrich bromeó: "Lo primero que vamos a hacer es dar las gracias a Jethro Tull por no haber sacado un álbum este año".

Salieron de gira con el álbum "The Not Quite The World, More The Here And There Tour". También fue la primera vez en la historia de la banda que contó con dos guitarristas eléctricos en el escenario, cuando Anderson, aunque en contadas ocasiones, tocaba la guitarra rítmica. La gira en directo también fue un éxito y su fecha en el Tower Theater de Filadelfia fue una de las mejores. Realizado el 25 de noviembre del 87, y grabado para su emisión en directo en FM, el espectáculo fue considerado por los fans y la crítica como uno de los mejores conciertos de Tull en la década de 1980.

Nota: La calidad de la grabación puede variar en las emisiones en FM.
https://www.progrock.co.uk/jethro-tull-songs-from-the-tower-c2x37618120



jethrotull.com ...
 

Friday, December 6, 2024

Jan Hammer • The Seventh Day



The First Seven Days is an album recorded by jazz musician Jan Hammer in 1975. It features extensive use of synthesizers, including the synthesized "guitar" parts (as on his follow-up album, Oh Yeah?), with the record jacket stating, "For those concerned: there is no guitar on this album." it is considered one of the pioneering works of acid jazz. Other instruments used are grand piano, electric violin and percussion.
It is a musical telling of the Genesis creation story. The record jacket continues with "Assuming that each of these "days" lasted anywhere from one day to a hundred million years, the scientific and biblical views do meet in certain points. These points were the inspiration for this album, and, besides, the provided me with an excuse to write seven new pieces of music."
 
///////

The First Seven Days es un álbum grabado por el músico de jazz Jan Hammer en 1975. Presenta un uso extensivo de sintetizadores, incluyendo las partes de "guitarra" sintetizada (como en su álbum de seguimiento, Oh Yeah?), con la carátula del disco diciendo, "Para los interesados: no hay guitarra en este álbum". Es considerado uno de los trabajos pioneros del acid jazz. Otros instrumentos utilizados son el piano de cola, el violín eléctrico y la percusión.
Es un relato musical de la historia de la creación del Génesis. La carátula del disco continúa con "Asumiendo que cada uno de estos "días" duró entre un día y cien millones de años, las visiones científicas y bíblicas se encuentran en ciertos puntos. Estos puntos fueron la inspiración para este álbum, y además me dieron una excusa para escribir siete nuevas piezas de música."
 
 






Wednesday, September 18, 2024

Bo Hansson • Lord Of The Rings (Sagan Om Ringen)




Uno sin pensarlo supondría que musicalizar la saga del "Señor de los anillos" es algo que fue producido en este siglo, a raíz de la filmación de la película homónima. Pues no es así, la wiki nos cuenta al respecto:
Bo Hansson (n. Gotemburgo, 10 de abril de 1943 - m. Estocolmo, 23 de abril de 2010), también conocido como Bosse Hansson, fue un músico y compositor sueco de rock progresivo, cuyo instrumento habitual era el teclado electrónico. Su realización más notable fueron cuatro álbumes conceptuales instrumentales lanzados en los años 1970.
Sagan om Ringen fue lanzado por Silence Records (el primer sello de grabación independiente de Suecia, establecido por el mismo Anders Lind) en otoño de 1970 y se convirtió en un gran éxito. Varias copias empezaron a filtrarse hacia Gran Bretaña, donde llamó la atención de Tony Stratton-Smith, que quedó tan impresionado que reeditó la grabación como Music Inspired by Lord of the Rings con su propio sello Charisma Records en octubre de 1972, convirtiéndose en el único LP de Bo Hansson en alcanzar el top 40 del Reino Unido, así como el número 154 en el Billboard 200, y unas ventas acreditadas de un disco de oro en el Reino Unido y en Australia.
 



Automatic translation: 
One without thinking it would suppose that musicalizing the saga of the "Lord of the rings" is something that was produced in this century, following the filming of the homonymous film. Well, it's not like that, the wiki tells us about it: 
Bo Hansson (born Gothenburg, April 10, 1943 - m Stockholm, April 23, 2010), also known as Bosse Hansson, was a Swedish progressive rock musician and composer, whose usual instrument was the electronic keyboard. Its most notable realization were four instrumental conceptual albums released in the 1970s.Sagan om Ringen was released by Silence Records (the first independent recording label in Sweden, established by the same Anders Lind) in the fall of 1970 and became a great success. Several copies began to filter towards Great Britain, where it caught the attention of Tony Stratton-Smith, who was so impressed that he reissued the recording as Music Inspired by Lord of the Rings with his own label Charisma Records in October 1972, becoming the only LP by Bo Hansson in reaching the top 40 of the United Kingdom, as well as number 154 on the Billboard 200, and credited sales of a gold record in the United Kingdom and Australia.
 

 

 


Friday, September 13, 2024

Lee Michaels • Carnival Of Life



Artist Biography by Mark Deming
An eclectic singer, songwriter, and performer, Lee Michaels made music that had the physical impact of hard rock, the creative ambition of psychedelia and progressive rock, and the passion and grit of rhythm & blues, the latter facet reinforced by Michaels' vocals, which could swing from sweet to soulfully gritty at a moment's notice. Michaels was also a gifted keyboard player, and often played full concerts at the organ with only a drummer to accompany him. (Michaels was also a sure hand at the piano and harpsichord.) One could argue that Michaels' wide-ranging sound was one of the reasons he didn't enjoy greater commercial success despite the loyalty of his audience, though Michaels did enjoy a Top Ten hit in 1971 with "Do You Know What I Mean."
Carnival of Life
Lee Eugene Michaels was born on November 24, 1945, in Los Angeles, California. By the mid-'60s, Michaels was already a fixture on the California music scene; he was playing keyboards with the Sentinels, a surf rock band with an R&B influence that also featured John Barbata (who later played with the Turtles), and he wrote a tune that appeared on the debut album of the sunshine pop band the Holy Mackerel (featuring songwriter and media personality Paul Williams). Michaels later moved on to play in the band the Strangers, led by future Canned Heat guitarist Joel Scott Hill. Michaels soon bowed out of the Strangers, and his tenure in the Family Tree, a San Francisco band featuring future power pop icon Bob Segarini, was also short-lived, though Michaels opted to stay in the Bay Area. In time, Michaels struck out as a solo artist, and he landed a record deal with A&M Records, which released his debut album, Carnival of Life, in 1968. The psychedelic-influenced effort produced only marginal sales, and Michaels returned with the tougher-sounding Recital before the year was out.
Barrel
Musically, Michaels hit his stride with his self-titled third album, released in 1969, which paired him with drummer Barry "Frosty" Smith and featured "Heighty Hi," which became an FM radio staple, and Michaels' signature cover of "Stormy Monday." Frosty became Michaels' on-stage foil, and his super-amped organ setup and Frosty's drumming made for a power duo with enough muscle to share stages with the leading hard rock acts of the day. Michaels built his own studio in his home, and used the space to record 1970's Barrel, which featured him, Frosty, and guitarist Drake Levin in a set of funky and topical hard rock. For 1971's Fifth, Michaels recruited Joel Larson to play drums in Frosty's absence, and while the album wasn't one of his most ambitious, a white soul number with a solid groove, "Do You Know What I Mean," connected with radio programmers and gave Michaels the biggest hit of his career, rising to number six on the singles chart.
Space & First Takes
The success of Fifth and "Do You Know What I Mean" made Lee Michaels a genuine rock star, but his next album didn't connect with his new fans; 1972's Space & First Takes was dominated by a pair of semi-improvised extended jams (each in the neighborhood of 15 minutes) that found Michaels swapping his keyboards for a guitar. The album brought tensions between Michaels and A&M to a head, and by the end of 1972 Michaels gave the label Lee Michaels Live, a concert set recorded in New York that fulfilled his commitments to the label. Michaels promptly signed a new deal with Columbia Records, but neither 1973's Nice Day for Something or 1974's Tailface made much of an impression with fans or record buyers, and Michaels and Columbia soon parted ways. Within a few years Michaels went into semi-retirement, and while he released Absolute Lee in 1996 and My Life in 2008, for the most part Michaels stayed out of the public eye. After his music career faded out, Michaels opened a restaurant in Marina del Rey, California centered around a spicy shrimp dish he'd created; Killer Shrimp became a success, and the family-run business now boasts six locations in California and Nevada. In 2015, Manifesto Records released a box set, The Complete A&M Albums Collection, that brought together Michaels' first seven albums in one package; Manifesto also issued a single-disc sampler, Heighty Hi: The Best of Lee Michaels.
 
///////
 
 Biografía del artista por Mark Deming
Cantante, compositor e intérprete ecléctico, Lee Michaels hacía una música que tenía el impacto físico del hard rock, la ambición creativa de la psicodelia y el rock progresivo, y la pasión y la garra del rhythm & blues, faceta esta última que se veía reforzada por la voz de Michaels, que podía pasar de la dulzura a la garra conmovedora en cualquier momento. Michaels también era un talentoso teclista, y a menudo tocaba conciertos completos al órgano con sólo un baterista para acompañarlo. (Michaels también tenía una mano segura con el piano y el clavicordio.) Se podría argumentar que el amplio sonido de Michaels fue una de las razones por las que no disfrutó de un mayor éxito comercial a pesar de la lealtad de su público, aunque Michaels disfrutó de un éxito en el Top Ten en 1971 con "Do You Know What I Mean".
Carnaval de la vida
Lee Eugene Michaels nació el 24 de noviembre de 1945 en Los Ángeles, California. A mediados de los años 60, Michaels ya era un fijo en la escena musical californiana; tocaba los teclados con los Sentinels, una banda de surf rock con influencia de R&B en la que también participaba John Barbata (que más tarde tocó con las Turtles), y escribió un tema que apareció en el álbum de debut de la banda de sunshine pop The Holy Mackerel (con el compositor y personalidad mediática Paul Williams). Más tarde, Michaels pasó a tocar en el grupo The Strangers, liderado por el futuro guitarrista de Canned Heat, Joel Scott Hill. Michaels pronto se retiró de los Strangers, y su permanencia en Family Tree, una banda de San Francisco que contaba con el futuro icono del power pop Bob Segarini, también duró poco, aunque Michaels optó por quedarse en la zona de la bahía. Con el tiempo, Michaels se lanzó como artista en solitario y consiguió un contrato discográfico con A&M Records, que publicó su primer álbum, Carnival of Life, en 1968. El álbum, con influencias psicodélicas, sólo produjo unas ventas marginales, y Michaels regresó con Recital, de sonido más duro, antes de que terminara el año.
Barrel
Musicalmente, Michaels alcanzó su punto álgido con su tercer álbum autotitulado, publicado en 1969, en el que se emparejó con el batería Barry "Frosty" Smith y en el que se incluyó "Heighty Hi", que se convirtió en un elemento básico de la radio FM, y la característica versión de Michaels de "Stormy Monday". Frosty se convirtió en el complemento de Michaels en el escenario, y su órgano superamplificado y la batería de Frosty formaron un dúo poderoso con suficiente fuerza para compartir escenarios con los principales grupos de rock duro de la época. Michaels construyó su propio estudio en su casa y utilizó el espacio para grabar Barrel, de 1970, en el que aparecían él, Frosty y el guitarrista Drake Levin en un conjunto de hard rock funky y tópico. Para Fifth, de 1971, Michaels reclutó a Joel Larson para que tocara la batería en ausencia de Frosty, y aunque el álbum no fue uno de sus más ambiciosos, un número de soul blanco con un sólido ritmo, "Do You Know What I Mean", conectó con los programadores de radio y dio a Michaels el mayor éxito de su carrera, llegando al número seis en la lista de singles.
Espacio y primeras tomas
El éxito de Fifth y de "Do You Know What I Mean" convirtió a Lee Michaels en una auténtica estrella del rock, pero su siguiente álbum no conectó con sus nuevos fans; Space & First Takes, de 1972, estaba dominado por un par de largas canciones semi-improvisadas (cada una de ellas de unos 15 minutos) en las que Michaels cambiaba los teclados por la guitarra. El álbum hizo que las tensiones entre Michaels y A&M llegaran a su punto álgido, y a finales de 1972 Michaels entregó a la discográfica Lee Michaels Live, un conjunto de conciertos grabados en Nueva York que cumplía sus compromisos con el sello. Michaels no tardó en firmar un nuevo contrato con Columbia Records, pero ni Nice Day for Something, de 1973, ni Tailface, de 1974, causaron una gran impresión entre los fans o los compradores de discos, y Michaels y Columbia no tardaron en separarse. Al cabo de unos años, Michaels se retiró parcialmente y, aunque publicó Absolute Lee en 1996 y My Life en 2008, en su mayor parte se mantuvo alejado del ojo público. Después de que su carrera musical se desvaneciera, Michaels abrió un restaurante en Marina del Rey, California, centrado en un plato de gambas picantes que había creado; Killer Shrimp se convirtió en un éxito, y el negocio familiar cuenta ahora con seis locales en California y Nevada. En 2015, Manifesto Records publicó una caja, The Complete A&M Albums Collection, que reunía los siete primeros álbumes de Michaels en un solo paquete; Manifesto también publicó una muestra de un solo disco, Heighty Hi: The Best of Lee Michaels.


Friday, July 5, 2024

Lee Michaels • Lee Michaels Live

 



Review by Bruce Eder
Recorded in concert accompanied by drummer Keith Knudsen, Lee Michaels goes through mostly extended versions of various songs from five of his first six albums, interspersed with numbers unique to his concerts, such as "My Lady." Oddly enough, Michaels doesn't perform his biggest hit, "Do You Know What I Mean," preferring numbers such as "Oak Fire" and "Rock Me Baby" from the same album. This is an honest presentation of a Lee Michaels concert, with a raw, un-retouched sound, and he is in excellent form, instrumentally and vocally, on numbers like "Hold on to Freedom," "Stormy Monday," and most of the rest of this album. It might not be the best way to start listening to him, however; Recital and the self-titled third album are better in that connection. Lee Michaels Live is a heavy dose of Michaels' brand of bluesy, R&B-based rock, and while he does coax a nice range of sound out of his two-instrument combo, ultimately it lacks some of the variety found on his early studio albums, which also had more of a psychedelic feel than is to be found here. Ironically, the six-minute Keith Knudson drum solo, more than anything in Michaels' own performance, is the one artifact that dates this album.
 
///////
 
Reseña de Bruce Eder
Grabado en concierto acompañado por el baterista Keith Knudsen, Lee Michaels repasa en su mayoría versiones extendidas de varias canciones de cinco de sus primeros seis álbumes, intercalando números únicos en sus conciertos, como "My Lady". Curiosamente, Michaels no interpreta su mayor éxito, "Do You Know What I Mean", prefiriendo números como "Oak Fire" y "Rock Me Baby" del mismo álbum. Esta es una presentación honesta de un concierto de Lee Michaels, con un sonido crudo y sin retoques, y está en excelente forma, instrumental y vocalmente, en números como "Hold on to Freedom", "Stormy Monday" y la mayor parte del resto de este álbum. Sin embargo, puede que no sea la mejor manera de empezar a escucharle; Recital y el tercer álbum autotitulado son mejores en ese sentido. Lee Michaels Live es una fuerte dosis de rock bluesero y basado en el R&B de Michaels, y aunque saca una buena gama de sonidos de su combo de dos instrumentos, en última instancia, carece de la variedad que se encuentra en sus primeros álbumes de estudio, que también tenían más de una sensación psicodélica que se encuentra aquí. Irónicamente, el solo de batería de Keith Knudson, de seis minutos de duración, es, más que cualquier otra cosa en la actuación de Michaels, el único artefacto que data este álbum.



Monday, May 27, 2024

Lee Michaels • Lee Michaels

 

Artist Biography by Mark Deming
An eclectic singer, songwriter, and performer, Lee Michaels made music that had the physical impact of hard rock, the creative ambition of psychedelia and progressive rock, and the passion and grit of rhythm & blues, the latter facet reinforced by Michaels' vocals, which could swing from sweet to soulfully gritty at a moment's notice. Michaels was also a gifted keyboard player, and often played full concerts at the organ with only a drummer to accompany him. (Michaels was also a sure hand at the piano and harpsichord.) One could argue that Michaels' wide-ranging sound was one of the reasons he didn't enjoy greater commercial success despite the loyalty of his audience, though Michaels did enjoy a Top Ten hit in 1971 with "Do You Know What I Mean."

Lee Eugene Michaels was born on November 24, 1945, in Los Angeles, California. By the mid-'60s, Michaels was already a fixture on the California music scene; he was playing keyboards with the Sentinels, a surf rock band with an R&B influence that also featured John Barbata (who later played with the Turtles), and he wrote a tune that appeared on the debut album of the sunshine pop band the Holy Mackerel (featuring songwriter and media personality Paul Williams). Michaels later moved on to play in the band the Strangers, led by future Canned Heat guitarist Joel Scott Hill. Michaels soon bowed out of the Strangers, and his tenure in the Family Tree, a San Francisco band featuring future power pop icon Bob Segarini, was also short-lived, though Michaels opted to stay in the Bay Area. In time, Michaels struck out as a solo artist, and he landed a record deal with A&M Records, which released his debut album, Carnival of Life, in 1968. The psychedelic-influenced effort produced only marginal sales, and Michaels returned with the tougher-sounding Recital before the year was out.





Musically, Michaels hit his stride with his self-titled third album, released in 1969, which paired him with drummer Barry "Frosty" Smith and featured "Heighty Hi," which became an FM radio staple, and Michaels' signature cover of "Stormy Monday." Frosty became Michaels' on-stage foil, and his super-amped organ setup and Frosty's drumming made for a power duo with enough muscle to share stages with the leading hard rock acts of the day. Michaels built his own studio in his home, and used the space to record 1970's Barrel, which featured him, Frosty, and guitarist Drake Levin in a set of funky and topical hard rock. For 1971's Fifth, Michaels recruited Joel Larson to play drums in Frosty's absence, and while the album wasn't one of his most ambitious, a white soul number with a solid groove, "Do You Know What I Mean," connected with radio programmers and gave Michaels the biggest hit of his career, rising to number six on the singles chart.
The success of Fifth and "Do You Know What I Mean" made Lee Michaels a genuine rock star, but his next album didn't connect with his new fans; 1972's Space & First Takes was dominated by a pair of semi-improvised extended jams (each in the neighborhood of 15 minutes) that found Michaels swapping his keyboards for a guitar. The album brought tensions between Michaels and A&M to a head, and by the end of 1972 Michaels gave the label Lee Michaels Live, a concert set recorded in New York that fulfilled his commitments to the label. Michaels promptly signed a new deal with Columbia Records, but neither 1973's Nice Day for Something or 1974's Tailface made much of an impression with fans or record buyers, and Michaels and Columbia soon parted ways. Within a few years Michaels went into semi-retirement, and while he released Absolute Lee in 1996 and My Life in 2008, for the most part Michaels stayed out of the public eye. After his music career faded out, Michaels opened a restaurant in Marina del Rey, California centered around a spicy shrimp dish he'd created; Killer Shrimp became a success, and the family-run business now boasts six locations in California and Nevada. In 2015, Manifesto Records released a box set, The Complete A&M Albums Collection, that brought together Michaels' first seven albums in one package; Manifesto also issued a single-disc sampler, Heighty Hi: The Best of Lee Michaels. http://www.allmusic.com/artist/lee-michaels-mn0000812418/biography


Bio [wiki]
Lee Eugene Michaels (born Michael Olsen, November 24, 1945, Los Angeles, California) is an American rock musician who sings and accompanies himself on organ, piano, or guitar. He is best known for his energetic virtuosity on the Hammond organ, peaking in 1971 with his Top 10 pop hit single, "Do You Know What I Mean".
Career
Michaels began his career with The Sentinals, a San Luis Obispo, California-based surf group that included drummer Johny Barbata (later of The Turtles, Jefferson Airplane and Jefferson Starship). Michaels joined Barbata in the Strangers, a group led by guitarist Joel Scott Hill. Michaels later moved to San Francisco, where he joined an early version of The Family Tree, a band led by Bob Segarini.[1] In 1967, he signed a contract with A&M Records, releasing his debut album, Carnival of Life, later that year with David Potter on Drums. As a session musician, he played with Jimi Hendrix, among others.
Michaels' choice of the Hammond organ as his primary instrument was unusual for the time, as was his bare-bones stage and studio accompaniment: usually just a single drummer, most often a musician known as "Frosty" (Bartholomew Eugene Smith-Frost) a member of Sweathog, or with Joel Larson of The Grass Roots. This unorthodox approach attracted a following in San Francisco, and some critical notice (Sounds reported that he had been called "the ultimate power organist"), but Michaels did not achieve real commercial success until the release of his fifth album.
Album 5th (1971) produced a surprise US Top 10 hit (#6 in the fall of 1971), "Do You Know What I Mean", an autobiographical homage to the loss of a girlfriend, and a Top 40 follow-up, a cover version of the Motown standard, "Can I Get a Witness", which peaked at #39 on Christmas Day 1971, eight years to the week after Marvin Gaye's version peaked at #22. Billboard ranked "Do You Know What I Mean" as the No. 19 song for 1971. Michaels recorded two more albums for A&M before signing a recording contract with Columbia Records in 1973. His Columbia recordings failed to generate much interest, and Michaels went into semi-retirement from the music industry by the end of the decade.

///////

Biografía del artista por Mark Deming
Cantante, compositor e intérprete ecléctico, Lee Michaels hacía una música que tenía el impacto físico del hard rock, la ambición creativa de la psicodelia y el rock progresivo, y la pasión y la garra del rhythm & blues, faceta esta última que se veía reforzada por la voz de Michaels, que podía pasar de la dulzura a la garra conmovedora en cualquier momento. Michaels también era un talentoso teclista, y a menudo tocaba conciertos completos al órgano con sólo un baterista para acompañarlo. (Michaels también tenía una mano segura con el piano y el clavicordio.) Se podría argumentar que el amplio sonido de Michaels fue una de las razones por las que no disfrutó de un mayor éxito comercial a pesar de la lealtad de su público, aunque Michaels disfrutó de un éxito en el Top Ten en 1971 con "Do You Know What I Mean".
Lee Eugene Michaels nació el 24 de noviembre de 1945 en Los Ángeles, California. A mediados de los 60, Michaels ya era un fijo en la escena musical californiana; tocaba los teclados con los Sentinels, una banda de surf rock con influencia de R&B en la que también participaba John Barbata (que más tarde tocó con las Turtles), y escribió un tema que apareció en el álbum de debut de la banda de sunshine pop The Holy Mackerel (con el compositor y personalidad mediática Paul Williams). Más tarde, Michaels pasó a tocar en el grupo The Strangers, liderado por el futuro guitarrista de Canned Heat, Joel Scott Hill. Michaels pronto se retiró de los Strangers, y su permanencia en Family Tree, una banda de San Francisco que contaba con el futuro icono del power pop Bob Segarini, también duró poco, aunque Michaels optó por quedarse en la zona de la bahía. Con el tiempo, Michaels se lanzó como artista en solitario y consiguió un contrato discográfico con A&M Records, que publicó su primer álbum, Carnival of Life, en 1968. El álbum, con influencias psicodélicas, sólo produjo unas ventas marginales, y Michaels regresó con el álbum Recital, de sonido más duro, antes de que terminara el año.

Musicalmente, Michaels alcanzó su punto álgido con su tercer álbum autotitulado, publicado en 1969, en el que se emparejó con el batería Barry "Frosty" Smith y en el que se incluyó "Heighty Hi", que se convirtió en un elemento básico de la radio FM, y la característica versión de Michaels de "Stormy Monday". Frosty se convirtió en el complemento de Michaels en el escenario, y su órgano superamplificado y la batería de Frosty formaron un dúo poderoso con suficiente fuerza para compartir escenarios con los principales grupos de rock duro de la época. Michaels construyó su propio estudio en su casa y utilizó el espacio para grabar Barrel, de 1970, en el que aparecían él, Frosty y el guitarrista Drake Levin en un conjunto de hard rock funky y tópico. Para Fifth, de 1971, Michaels reclutó a Joel Larson para que tocara la batería en ausencia de Frosty, y aunque el álbum no fue uno de sus más ambiciosos, un número de soul blanco con un sólido ritmo, "Do You Know What I Mean", conectó con los programadores de radio y dio a Michaels el mayor éxito de su carrera, llegando al número seis en la lista de singles.
El éxito de Fifth y de "Do You Know What I Mean" convirtió a Lee Michaels en una auténtica estrella del rock, pero su siguiente álbum no conectó con sus nuevos fans; Space & First Takes, de 1972, estaba dominado por un par de largas canciones semi-improvisadas (cada una de ellas de unos 15 minutos) en las que Michaels cambiaba los teclados por la guitarra. El álbum hizo que las tensiones entre Michaels y A&M llegaran a su punto álgido, y a finales de 1972 Michaels entregó a la discográfica Lee Michaels Live, un conjunto de conciertos grabados en Nueva York que cumplía sus compromisos con el sello. Michaels no tardó en firmar un nuevo contrato con Columbia Records, pero ni Nice Day for Something, de 1973, ni Tailface, de 1974, causaron una gran impresión entre los fans o los compradores de discos, y Michaels y Columbia no tardaron en separarse. Al cabo de unos años, Michaels se retiró parcialmente y, aunque publicó Absolute Lee en 1996 y My Life en 2008, en su mayor parte se mantuvo alejado del ojo público. Después de que su carrera musical se desvaneciera, Michaels abrió un restaurante en Marina del Rey, California, centrado en un plato de gambas picantes que había creado; Killer Shrimp se convirtió en un éxito, y el negocio familiar cuenta ahora con seis locales en California y Nevada. En 2015, Manifesto Records publicó una caja, The Complete A&M Albums Collection, que reunía los siete primeros álbumes de Michaels en un solo paquete; Manifesto también publicó una muestra de un solo disco, Heighty Hi: The Best of Lee Michaels. http://www.allmusic.com/artist/lee-michaels-mn0000812418/biography



Biografía [wiki]
Lee Eugene Michaels (nacido Michael Olsen, 24 de noviembre de 1945, Los Ángeles, California) es un músico de rock estadounidense que canta y se acompaña de órgano, piano o guitarra. Es más conocido por su enérgico virtuosismo con el órgano Hammond, que alcanzó su punto álgido en 1971 con su éxito pop del Top 10, "Do You Know What I Mean".
Carrera profesional
Michaels comenzó su carrera con The Sentinals, un grupo de surf de San Luis Obispo, California, que incluía al baterista Johny Barbata (más tarde de The Turtles, Jefferson Airplane y Jefferson Starship). Michaels se unió a Barbata en los Strangers, un grupo liderado por el guitarrista Joel Scott Hill. Más tarde, Michaels se trasladó a San Francisco, donde se unió a una de las primeras versiones de The Family Tree, una banda liderada por Bob Segarini[1]. En 1967, firmó un contrato con A&M Records, publicando su álbum de debut, Carnival of Life, a finales de ese año con David Potter en la batería. Como músico de sesión, tocó con Jimi Hendrix, entre otros.
La elección del órgano Hammond como instrumento principal por parte de Michaels era inusual para la época, al igual que su escaso acompañamiento en el escenario y en el estudio: normalmente un solo batería, casi siempre un músico conocido como "Frosty" (Bartholomew Eugene Smith-Frost) miembro de Sweathog, o con Joel Larson de The Grass Roots. Este enfoque poco ortodoxo atrajo seguidores en San Francisco, y cierta atención por parte de la crítica (Sounds informó de que se le había llamado "el organista definitivo"), pero Michaels no alcanzó un verdadero éxito comercial hasta la publicación de su quinto álbum.
El quinto álbum (1971) produjo un sorprendente éxito en el Top 10 de EE.UU. (nº 6 en otoño de 1971), "Do You Know What I Mean", un homenaje autobiográfico a la pérdida de una novia, y una continuación en el Top 40, una versión del estándar de la Motown, "Can I Get a Witness", que alcanzó el nº 39 en la Navidad de 1971, ocho años después de que la versión de Marvin Gaye alcanzara el nº 22. Billboard clasificó "Do You Know What I Mean" como la canción número 19 de 1971. Michaels grabó dos álbumes más para A&M antes de firmar un contrato de grabación con Columbia Records en 1973. Sus grabaciones con Columbia no generaron mucho interés y Michaels se retiró de la industria musical a finales de la década.


Thursday, May 16, 2024

Jethro Tull • Heavy Horses




Biography by Timothy Monger
English progressive rock giants Jethro Tull are a unique phenomenon in popular music history. Their mix of heavy rock, flute-led folk melodies, blues licks, surreal, impossibly dense lyrics, and overall profundity defies easy analysis, yet in their 1970s heyday, they garnered a massive level of commercial success, notching a string of gold and platinum records and securing their place within the classic rock canon with releases like Aqualung (1971), Thick as a Brick (1972), and A Passion Play (1973). Even as critics cooled on them, Tull remained popular through later phases with their folk-rock records of the late '70s, the electronic experimentation of the early '80s, and eventually a Grammy Award-winning return to hard rock with 1987's Crest of a Knave. Led by enigmatic frontman Ian Anderson -- a singer, songwriter, guitarist, and rock's premier flutist -- Tull carried their unique amalgam with varying degrees of success into the 21st century with a 2003 Christmas album and a barrage of compilations and anniversary releases. Aside from Anderson, guitarist Martin Barre was the only other longtime member involved in most of the band's lineups and when the two parted ways in 2011, the group went on hiatus. After reviving a new version of Tull to commemorate their 50th anniversary in 2018, Anderson took the band back into the studio for a pair of late-period albums, 2022's The Zealot Gene and 2023's RökFlöte.

Jethro Tull's roots lay in the British blues boom of the late '60s. Anderson's family moved from Edinburgh to Blackpool in 1960 where he met future bandmates bassist Jeffrey Hammond-Hammond (later, simply Hammond) and keyboardist John Evans. Along with a guitarist named Michael Stephens, their first band was called the Blades -- named after James Bond's club -- who played a mix of jazzy blues and soulful dance music on the Northern club circuit. In 1965, they changed their name to the John Evan Band (Evan having dropped the "s" in his name at Hammond's suggestion) and later the John Evan Smash. By the end of 1967, Glenn Cornick had replaced Hammond on bass and the group moved to Luton in order to be closer to the center of the music scene in London. The band began to fall apart when Anderson and Cornick met guitarist/singer Mick Abrahams and drummer Clive Bunker, who had previously played together in the Toggery Five and were now members of a local blues band called McGregor's Engine.

In December of 1967, the four of them agreed to form a new group and began playing two nights a week, trying out different names, including Navy Blue and Bag of Blues. One of the names, Jethro Tull, was borrowed from an 18th century farmer/inventor and proved popular enough to stick. In early 1968, they cut a pop-folk single called "Sunshine Day," which MGM Records released under the misprinted name Jethro Toe. While the single went nowhere, the band managed to land a residency at the Marquee Club in London, where they began to attract attention. By this point Anderson had begun playing the flute, a unique, though divisive element among blues purists. Likewise, his on-stage antics -- jumping around in a ragged overcoat and standing on one leg while playing the flute -- and his use of folk sources as well as blues and jazz set Tull apart from their contemporaries. It also created something of a power struggle between Anderson and Abrahams, a hardcore blues enthusiast who idolized British blues godfather Alexis Korner. In June 1968 Jethro Tull opened for Pink Floyd at the first free rock festival in London's Hyde Park, and in August they were the hit of the Sunbury Jazz & Blues Festival in Sunbury-on-Thames. Within a month, the band had signed to Island Records which released their debut album, This Was, in November. By this time, Anderson was the dominant member of the group on-stage, and at the end of the month Abrahams left to form a new band, Blodwyn Pig. Tull went through two hastily recruited and rejected replacements, future Black Sabbath guitarist Tony Iommi (who was in Tull for a week, just long enough to show up for their appearance on the Rolling Stones' Rock 'N Roll Circus extravaganza), and Davy O'List, former guitarist with the Nice. Finally, Martin Barre, a former architecture student, became the band's new guitarist.

In May 1969, following tours with Jimi Hendrix and Led Zeppelin, Tull scored a number three U.K. hit with "Living in the Past." The single served as Barre's first recording with the group and they subsequently made their Top of the Pops debut. Released in July of that year, their second album, Stand Up, topped the U.K. charts and made it to number 20 in the U.S., effectively launching their mainstream career. With all of its material (except "Bourée," which was composed by Johann Sebastian Bach) written by Anderson, it marked a move away from Tull's blues origins, taking a more eclectic approach that also included orchestrations by future member David Palmer. Meanwhile, "Sweet Dream," issued in November, rose to number seven in England, and was the group's first release on Chrysalis, the new label formed by band managers Chris Wright and Terry Ellis. Their next single, "The Witch's Promise" reached number four in England in January of 1970. Released a few months later, Tull's third album, Benefit, marked their last look back at the blues, and was the first to feature John Evan, Anderson's longtime friend and former bandmate, on piano and organ. Benefit reached the number three spot in England, and ascended to number 11 in the U.S. Songs like "Teacher" and "Sossity; You're a Woman," formed a key part of Tull's stage repertory as they transitioned into a major touring draw on both sides of the Atlantic.

At the end of 1970, Cornick left the group and was replaced on bass by another of Anderson's former bandmates, Jeffrey Hammond-Hammond. Early the following year, they began working on what would prove to be, for many fans, their magnum opus, Aqualung. Anderson's writing had been moving in a more serious direction since the group's second album, but it was with Aqualung that he found the lyrical voice he'd been seeking. Released in March 1971 and split into two halves (subtitled Aqualung and My God), it introduced the progressive element -- along with searing hard rock passages and acoustic folk influences -- that would define much of Tull's early-'70s output. Its standouts included the hard-driving title cut and "Locomotive Breath" along with the folky "Mother Goose." The album's opinions on organized religion and themes of alienation struck a chord with listeners in the U.K. and in the U.S., where it became their first to achieve gold certification.

Not long after its release, Bunker was replaced on drums by yet another of Anderson's pre-Tull associates, Barriemore Barlow, who made his debut on 1972's Thick as a Brick. Irritated by critics who insisted on calling Aqualung a concept album (it was not), Anderson countered with Thick as a Brick, a parody of the concept album consisting of a single 43-minute track. Loaded with surreal imagery, Monty Python-inspired humor, and social commentary, it topped the charts in the U.S, Canada, and Australia, while reaching number five in the U.K. With Tull's heightened fame came rising demand for their work and Chrysalis responded with Living in the Past, a double-album anthology culled from their various singles, EPs, early albums, and a Carnegie Hall show. A double-album project of new material was attempted at Château d'Hérouville, a French studio then popular with the Rolling Stones and Elton John, but they soon abandoned the sessions and recorded their next LP, 1973's A Passion Play, in England. Like Thick as a Brick, it was conceived as a single-track concept album steeped in fantasy and religious imagery, and included a spoken word story narrated by Hammond called "The Hare That Lost His Spectacles." Despite critical backlash for its obscure lyrical references and excessive length, the album again reached number one in America (yielding a number eight single edited from the extended piece) and number 13 in England. As Jethro Tull's sold-out American tour commenced, the negative reviews increased with critics lambasting the band for their long (two-and-a-half hours) and overwrought stage shows, to the point that a frustrated Anderson soon shut himself away from the press entirely. The lack of positive press did little to deter fans from supporting their seventh album, War Child, which reached number two in the U.S. and went platinum. Conceived as part of a film project that never materialized, War Child was released in November 1974 and marked the group's return to conventional-length songs, and spawned a charting hit in "Bungle in the Jungle." That same year, Anderson produced Now We Are Six, the sixth album by U.K. folk-rock group and Chrysalis labelmates Steeleye Span. The English folk-rock scene would prove to be an influence on his own writing, especially in the latter years of the decade. The next Tull album, 1975's Minstrel in the Gallery took cues from Elizabethan minstrelsy, pairing rock and English folk in an eclectic way that harkened back to Aqualung. At this point the band's American success still outweighed their popularity at home, though they were trending downward on both charts.

The Jethro Tull lineup had been remarkably stable ever since Clive Bunker's post-Aqualung exit, remaining constant across four albums in as many years. In January of 1976, however, Hammond left the band to pursue a career in art. His replacement, John Glascock, joined in time for the recording of 1976's Too Old to Rock 'n Roll, Too Young to Die, an album made up partly of songs from an unproduced play proposed by Anderson and Palmer. The group later did an ITV special built around the album's songs, and the title track featured guest vocals from Steeleye Span frontwoman Maddy Prior. After achieving a moderate hit in late 1976 with the Christmas-themed EP Ring Out, Solstice Bells, Tull moved into their folk-rock phase with 1977's Songs from the Wood. More artistically unified and successful than their previous two releases, it reflected Anderson's passion for English folk songs. To celebrate its release, they undertook their first British tour in nearly three years. In May of that year, longtime collaborator and orchestrator David Palmer joined as a full-time member, playing keyboards. 1978's Heavy Horses continued in the folk-rock vein and was Anderson's most personal work in several years, its title track expressing his regret over the disappearance of England's huge shire horses as casualties of modernization. Later in the year, Tull's first full-length concert album, the double-LP Bursting Out: Jethro Tull Live, was released to modest success, accompanied by a tour of the United States and an international television broadcast from Madison Square Garden. 1979 proved to be both pivotal and tragic for the group. On November 17, bassist John Glascock died from complications of heart surgery, barely a month after the release of their 12th album Stormwatch. Longtime Fairport Convention bassist Dave Pegg stepped in to fill his shoes, but after the album's tour, there was something of a mass exodus, with Palmer, Evan, and Barlow all leaving the band.

The '80s began with Anderson attempting his first solo record. Backed by Barre, Pegg, and Mark Craney on drums, with multi-instrumentalist Eddie Jobson on violin, the ensuing album, A, saw release in September, though at the behest of Chrysalis, it was credited to Jethro Tull rather than Anderson. The new version of Tull toured in support of the album, which was more electronic and synth-driven than anything they'd previously made. Jobson left once the tour was over, and it was with yet another new lineup -- including Barre, Pegg, Fairport/Fotheringay alumnus Gerry Conway (drums) and Peter-John Vettesse (keyboards) -- that The Broadsword and the Beast was recorded in 1982. Although this album had many songs based on folk melodies, it again relied increasingly on the use of synthesizers. In 1983, Anderson finally made his first official solo album, Walk Into Light, which took him more fully into electronic mode. Following its lackluster performance, Anderson revived Jethro Tull for 1984's Under Wraps. The album's poor chart performance was partly a consequence of Anderson's developing a throat infection that forced the postponement of much of their planned tour. Still battling intermittent throat issues, Anderson and the group appeared on a German television special in March of 1985 and participated in a presentation of their work by the London Symphony Orchestra. To make up for the shortfall of new releases, Chrysalis released another compilation, Original Masters, a collection of highlights of the group's work, in late 1985 followed a year later by the orchestral A Classic Case: The London Symphony Orchestra Plays the Music of Jethro Tull.

With the 1987 release of their next album, Crest of a Knave, the band's fortunes began to shift. It performed surprisingly well on the charts, reaching number 19 in England and number 32 in America with the support of a world tour. Moreover, Crest of a Knave became something of a watershed in Tull's later history, though few would have guessed it at the time of its release. Bearing the sonic hallmarks of the era, the album was a mix of slickly produced hard and soft rock with plenty of synthesizers and occasional folk-rock touches. The following year, Tull toured the United States as part of their 20th anniversary celebration which also included the release of a career-spanning 65-song box set, 20 Years of Jethro Tull. In a surprise upset at the 1989 Grammy Awards, Tull beat out the heavily favored Metallica, winning Best Hard Rock/Metal Performance for Crest of a Knave. Capitalizing on their revival, they delivered the similarly styled Rock Island later that year which reached a healthy number 18 in England while peaking at 56 in America, despite a six-week U.S. tour to support the album.

Tull kicked off the next decade with 1991's Catfish Rising, followed a year later by And a Little Light Music, an acoustic live album that tapped into the then-prevalent unplugged fad. Despite declining numbers, the band continued playing to good-sized houses when they toured, and their catalog as a whole performed extremely well. In 1993, they celebrated their quarter-century mark with another anthology, the four-disc 25th Anniversary Box Set, which featured remixed versions of their hits, live shows from across their history, and a handful of new songs. Meanwhile, Anderson continued to write and record music apart from the group on occasion, most notably Divinities: Twelve Dances with God, a classically oriented solo album on EMI's classical imprint Angel Records. Moving into a more globally inspired phase, Tull issued Roots to Branches in 1995. Its fusion of rock and jazz with Arabic and Indian influences sat well with critics and they continued in this mode on 1999's similarly themed J-Tull.Dot.Com, their 20th studio outing. On the latter album, Pegg was replaced by incoming bassist Jonathan Noyce and both albums featured keyboardist Andrew Giddings.

In 2002, a one-off reunion of the band's original 1968 lineup (Anderson, Abrahams, Cornick, and Bunker) took place at a pub in England and was filmed for the DVD release Living with the Past. A year later, the contemporary Tull lineup (Anderson, Barre, Noyce, Giddings, and Perry) recorded what would be their final release together, The Jethro Tull Christmas Album. A collection of holiday songs both old and new, it turned out to be the group's biggest seller since Crest of a Knave, though it would also be their last studio album for nearly two decades. Meanwhile, Anderson continued to play live, both on his own and with the latter-day lineup who toured the entire Aqualung album in 2004 and released the concert album Aqualung Live. They also dug into the vaults and released Nothing Is Easy: Live at the Isle of Wight 1970 as well as the live compilation The Best of Acoustic Jethro Tull. Finally, in 2011, the long-lasting partnership of Anderson and Barre was severed and the two went their separate ways.

Barre put together his own touring group, Martin Barre's New Day, while Anderson forged ahead as a solo artist, though he never strayed far from the Tull oeuvre. His first project was an ambitious 2012 sequel to Thick as a Brick, simply titled Thick as a Brick 2. It was followed in 2014 by another Thick as a Brick-related collection of new material, Homo Erraticus. He also toured a new project, Jethro Tull: The Rock Opera, that involved reworked older songs along with new material written about the band's namesake, agriculturist Jethro Tull. In 2018, another milestone anniversary was honored with the compilation 50 for 50, which celebrated the group's 50th anniversary. Anderson continued to flirt with a possible Tull reunion, and at the end of 2019, he announced a U.K. tour titled The Prog Years, which was attributed to Ian Anderson & the Jethro Tull Band. The plans were subsequently canceled in early 2020 at the start of the global pandemic lockdowns. During this period, Anderson continued to record new material, which in 2022 was revealed to be The Zealot Gene, an album credited to Jethro Tull. Their first album of all-new material since 1999's J-Tull.Dot.Com, it saw Anderson joined by guitarist Florian Opahle, bassist David Goodier, keyboardist John O'Hara, and drummer Scott Hammond. A follow-up album, RökFlöte, arrived one year later with mostly the same lineup, minus Opahle, who had been replaced by guitarist Joe Parrish-James.
https://www.allmusic.com/artist/jethro-tull-mn0000850692#biography

///////

Biografía de Timothy Monger
Los gigantes ingleses del rock progresivo Jethro Tull son un fenómeno único en la historia de la música popular. Su mezcla de rock pesado, melodías folclóricas dirigidas por flauta, blues, letras surrealistas, imposiblemente densas y profundidad general desafía el análisis fácil, sin embargo, en su apogeo de la década de 1970, obtuvieron un gran nivel de éxito comercial, obteniendo una serie de discos de oro y platino y asegurando su lugar dentro del canon del rock clásico con lanzamientos como Aqualung (1971), Thick as a Brick (1972) y A Passion Play (1973). Incluso cuando los críticos se enfriaron con ellos, Tull siguió siendo popular en fases posteriores con sus discos de folk-rock de finales de los 70, la experimentación electrónica de principios de los 80 y, finalmente, un regreso ganador del Premio Grammy al hard rock con Crest of a Knave de 1987. Liderado por el enigmático líder Ian Anderson, cantante, compositor, guitarrista y flautista principal del rock, Tull llevó su amalgama única con diversos grados de éxito al siglo XXI con un álbum navideño de 2003 y un aluvión de compilaciones y lanzamientos de aniversario. Aparte de Anderson, el guitarrista Martin Barre era el único otro miembro veterano involucrado en la mayoría de las formaciones de la banda y cuando los dos se separaron en 2011, el grupo hizo una pausa. Después de revivir una nueva versión de Tull para conmemorar su 50 aniversario en 2018, Anderson llevó a la banda de regreso al estudio para un par de álbumes de finales del período, The Zealot Gene de 2022 y RökFlöte de 2023.

Las raíces de Jethro Tull se encuentran en el boom del blues británico de finales de los 60. La familia de Anderson se mudó de Edimburgo a Blackpool en 1960, donde conoció al futuro bajista de su banda Jeffrey Hammond-Hammond (más tarde, simplemente Hammond) y al tecladista John Evans. Junto con un guitarrista llamado Michael Stephens, su primera banda se llamó The Blades, llamada así por el club de James Bond, que tocaba una mezcla de blues jazzístico y música dance conmovedora en el circuito de clubes del Norte. En 1965, cambiaron su nombre a John Evan Band (Evan dejó caer la "s" en su nombre por sugerencia de Hammond) y más tarde a John Evan Smash. A finales de 1967, Glenn Cornick había reemplazado a Hammond en el bajo y el grupo se mudó a Luton para estar más cerca del centro de la escena musical de Londres. La banda comenzó a desmoronarse cuando Anderson y Cornick conocieron al guitarrista/cantante Mick Abrahams y al baterista Clive Bunker, quienes previamente habían tocado juntos en Toggery Five y ahora eran miembros de una banda de blues local llamada McGregor's Engine.

En diciembre de 1967, los cuatro acordaron formar un nuevo grupo y comenzaron a tocar dos noches a la semana, probando diferentes nombres, incluidos Navy Blue y Bag of Blues. Uno de los nombres, Jethro Tull, fue tomado de un granjero / inventor del siglo XVIII y resultó lo suficientemente popular como para quedarse. A principios de 1968, lanzaron un sencillo pop-folk llamado "Sunshine Day", que MGM Records lanzó bajo el nombre mal impreso de Jethro Toe. Si bien el sencillo no llegó a ninguna parte, la banda logró obtener una residencia en el Marquee Club de Londres, donde comenzaron a llamar la atención. En este punto, Anderson había comenzado a tocar la flauta, un elemento único, aunque divisivo, entre los puristas del blues. Asimismo, sus payasadas en el escenario, saltando con un abrigo andrajoso y parándose sobre una pierna mientras tocaba la flauta , y su uso de fuentes folclóricas, así como de blues y jazz, diferenciaron a Tull de sus contemporáneos. También creó una especie de lucha de poder entre Anderson y Abrahams, un entusiasta del blues hardcore que idolatraba al padrino del blues británico Alexis Korner. En junio de 1968, Jethro Tull abrió para Pink Floyd en el primer festival de rock gratuito en Hyde Park de Londres, y en agosto fueron el éxito del Festival de Jazz y Blues de Sunbury en Sunbury-on-Thames. En un mes, la banda había firmado con Island Records, que lanzó su álbum debut, This Was, en noviembre. Para entonces, Anderson era el miembro dominante del grupo en el escenario, y a fines de mes Abrahams se fue para formar una nueva banda, Blodwyn Pig. Tull pasó por dos reemplazos reclutados apresuradamente y rechazados, el futuro guitarrista de Black Sabbath Tony Iommi (que estuvo en Tull durante una semana, el tiempo suficiente para aparecer en el espectáculo de circo Rock ' N Roll de los Rolling Stones) y Davy O'List, ex guitarrista de the Nice. Finalmente, Martin Barre, un ex estudiante de arquitectura, se convirtió en el nuevo guitarrista de la banda.

En mayo de 1969, después de giras con Jimi Hendrix y Led Zeppelin, Tull obtuvo un éxito número tres en el Reino Unido con "Living in the Past."El sencillo sirvió como la primera grabación de Barre con el grupo y posteriormente hicieron su debut en Top of the Pops. Lanzado en julio de ese año, su segundo álbum, Stand Up, encabezó las listas del Reino Unido y llegó al número 20 en los EE.UU., lanzando efectivamente su carrera comercial. Con todo su material (excepto "Bourée", que fue compuesto por Johann Sebastian Bach) escrito por Anderson, marcó un alejamiento de los orígenes del blues de Tull, adoptando un enfoque más ecléctico que también incluyó orquestaciones del futuro miembro David Palmer. Mientras tanto, "Sweet Dream", publicado en noviembre, subió al número siete en Inglaterra, y fue el primer lanzamiento del grupo en Chrysalis, el nuevo sello formado por los gerentes de la banda Chris Wright y Terry Ellis. Su siguiente sencillo," The Witch's Promise", alcanzó el número cuatro en Inglaterra en enero de 1970. Lanzado unos meses después, el tercer álbum de Tull, Benefit, marcó su última mirada retrospectiva al blues y fue el primero en presentar a John Evan, amigo de Anderson desde hace mucho tiempo y excompañero de banda, al piano y al órgano. Benefit alcanzó el puesto número tres en Inglaterra y ascendió al número 11 en los EE.UU. Canciones como "Teacher" y "Sossity; You're a Woman" formaron una parte clave del repertorio escénico de Tull a medida que pasaban a ser un gran atractivo de gira a ambos lados del Atlántico.

A finales de 1970, Cornick dejó el grupo y fue reemplazado en el bajo por otro de los excompañeros de Anderson, Jeffrey Hammond-Hammond. A principios del año siguiente, comenzaron a trabajar en lo que resultaría ser, para muchos fanáticos, su obra maestra, Aqualung. La escritura de Anderson se había estado moviendo en una dirección más seria desde el segundo álbum del grupo, pero fue con Aqualung que encontró la voz lírica que había estado buscando. Lanzado en marzo de 1971 y dividido en dos mitades (subtitulado Aqualung y My God), introdujo el elemento progresivo, junto con pasajes abrasadores de hard rock e influencias acústicas folclóricas, que definirían gran parte de la producción de Tull a principios de los 70. Sus aspectos más destacados incluyeron el corte del título de conducción dura y "Locomotive Breath" junto con el folky "Mother Goose."Las opiniones del álbum sobre la religión organizada y los temas de alienación tocaron la fibra sensible de los oyentes en el Reino Unido y en los EE. UU., donde se convirtió en el primero en lograr la certificación de oro.

No mucho después de su lanzamiento, Bunker fue reemplazado en la batería por otro de los asociados anteriores a Anderson, Barriemore Barlow, quien hizo su debut en Thick as a Brick de 1972. Irritado por los críticos que insistieron en llamar a Aqualung un álbum conceptual( no lo era), Anderson respondió con Thick as a Brick, una parodia del álbum conceptual que consistía en una sola pista de 43 minutos. Cargado de imágenes surrealistas, humor inspirado en Monty Python y comentarios sociales, encabezó las listas de éxitos en los EE. UU., Canadá y Australia, mientras que alcanzó el número cinco en el Reino Unido. Con la mayor fama de Tull llegó una creciente demanda de su trabajo y Chrysalis respondió con Living in the Past, una antología de doble álbum extraída de sus diversos sencillos, EPs, primeros álbumes y un espectáculo en el Carnegie Hall. Se intentó un proyecto de doble álbum de nuevo material en Château d'Hérouville, un estudio francés entonces popular entre los Rolling Stones y Elton John, pero pronto abandonaron las sesiones y grabaron su siguiente LP, A Passion Play de 1973, en Inglaterra. Como Thick as a Brick, fue concebido como un álbum conceptual de una sola pista impregnado de fantasía e imágenes religiosas, e incluía una historia de palabra hablada narrada por Hammond llamada "La Liebre Que perdió Sus Anteojos"."A pesar de la reacción crítica por sus oscuras referencias líricas y su excesiva duración, el álbum volvió a alcanzar el número uno en Estados Unidos (obteniendo un sencillo número ocho editado de la pieza extendida) y el número 13 en Inglaterra. Cuando comenzó la gira estadounidense con entradas agotadas de Jethro Tull, las críticas negativas aumentaron y los críticos criticaron a la banda por sus largos (dos horas y media) y exagerados espectáculos teatrales, hasta el punto de que Anderson, frustrado, pronto se alejó por completo de la prensa. La falta de prensa positiva hizo poco para disuadir a los fanáticos de apoyar su séptimo álbum, War Child, que alcanzó el número dos en los EE.UU. y fue platino. Concebido como parte de un proyecto cinematográfico que nunca se materializó, War Child fue lanzado en noviembre de 1974 y marcó el regreso del grupo a las canciones de duración convencional, y generó un éxito en las listas de éxitos en "Bungle in the Jungle."Ese mismo año, Anderson produjo Now We Are Six, el sexto álbum del grupo de folk-rock del Reino Unido y sus compañeros de sello Chrysalis Steeleye Span. La escena folk-rock inglesa resultaría ser una influencia en su propia escritura, especialmente en los últimos años de la década. El siguiente álbum de Tull, Minstrel in the Gallery de 1975, tomó señales de la juglaría isabelina, combinando rock y folk inglés de una manera ecléctica que se remontaba a Aqualung. En este punto, el éxito estadounidense de la banda aún superaba su popularidad en casa, aunque tenían una tendencia a la baja en ambas listas.


La formación de Jethro Tull había sido notablemente estable desde la salida posterior a Aqualung de Clive Bunker, manteniéndose constante en cuatro álbumes en otros tantos años. Sin embargo, en enero de 1976, Hammond dejó la banda para seguir una carrera artística. Su reemplazo, John Glascock, se unió a tiempo para la grabación de Too Old to Rock ' n Roll, Too Young to Die de 1976, un álbum compuesto en parte por canciones de una obra de teatro no producida propuesta por Anderson y Palmer. Más tarde, el grupo hizo un especial de ITV basado en las canciones del álbum, y la canción principal contó con la voz invitada de la líder de Steeleye Span, Maddy Prior. Después de lograr un éxito moderado a fines de 1976 con el EP navideño Ring Out, Solstice Bells, Tull pasó a su fase de folk-rock con Songs from the Wood de 1977. Más artísticamente unificado y exitoso que sus dos lanzamientos anteriores, reflejó la pasión de Anderson por las canciones folclóricas inglesas. Para celebrar su lanzamiento, realizaron su primera gira británica en casi tres años. En mayo de ese año, el colaborador y orquestador David Palmer se unió como miembro de tiempo completo, tocando los teclados. Heavy Horses de 1978 continuó en la vena folk-rock y fue el trabajo más personal de Anderson en varios años, su canción principal expresaba su pesar por la desaparición de los enormes caballos shire de Inglaterra como víctimas de la modernización. Más tarde ese año, el primer álbum de conciertos de larga duración de Tull, el doble LP Bursting Out: Jethro Tull Live, fue lanzado con un éxito modesto, acompañado de una gira por los Estados Unidos y una transmisión televisiva internacional desde el Madison Square Garden. 1979 resultó ser crucial y trágico para el grupo. El 17 de noviembre, el bajista John Glascock murió por complicaciones de una cirugía cardíaca, apenas un mes después del lanzamiento de su duodécimo álbum Stormwatch. Dave Pegg, bajista de Fairport Convention desde hace mucho tiempo, intervino para ocupar su lugar, pero después de la gira del álbum, hubo una especie de éxodo masivo, con Palmer, Evan y Barlow dejando la banda.

Los años 80 comenzaron con Anderson intentando su primer disco en solitario. Respaldado por Barre, Pegg y Mark Craney a la batería, con el multiinstrumentista Eddie Jobson al violín, el álbum subsiguiente, A, se lanzó en septiembre, aunque a instancias de Chrysalis, se le atribuyó a Jethro Tull en lugar de a Anderson. La nueva versión de Tull realizó una gira en apoyo del álbum, que era más electrónico y basado en sintetizadores que cualquier cosa que hubieran hecho anteriormente. Jobson se fue una vez que terminó la gira, y fue con otra nueva formación, incluidos Barre, Pegg, el alumno de Fairport/Fotheringay Gerry Conway (batería) y Peter-John Vettesse (teclados), que The Broadsword and the Beast se grabó en 1982. Aunque este álbum tenía muchas canciones basadas en melodías folclóricas, nuevamente se basó cada vez más en el uso de sintetizadores. En 1983, Anderson finalmente hizo su primer álbum oficial en solitario, Walk Into Light, que lo llevó más al modo electrónico. Tras su mediocre actuación, Anderson revivió a Jethro Tull para Under Wraps de 1984. El pobre desempeño en las listas de éxitos del álbum fue en parte consecuencia de que Anderson desarrolló una infección de garganta que obligó a posponer gran parte de su gira planificada. Aún luchando contra problemas intermitentes de garganta, Anderson y el grupo aparecieron en un especial de televisión alemán en marzo de 1985 y participaron en una presentación de su trabajo por parte de la Orquesta Sinfónica de Londres. Para compensar el déficit de nuevos lanzamientos, Chrysalis lanzó otra compilación, Original Masters, una colección de lo más destacado del trabajo del grupo, a fines de 1985 seguida un año después por la orquestal A Classic Case: La Orquesta Sinfónica de Londres toca la música de Jethro Tull.

Con el lanzamiento en 1987 de su próximo álbum, Crest of a Knave, la suerte de la banda comenzó a cambiar. Tuvo un desempeño sorprendentemente bueno en las listas de éxitos, alcanzando el número 19 en Inglaterra y el número 32 en Estados Unidos con el apoyo de una gira mundial. Además, Crest of a Knave se convirtió en un hito en la historia posterior de Tull, aunque pocos lo habrían adivinado en el momento de su lanzamiento. Con las características sonoras de la época, el álbum fue una mezcla de rock duro y blando hábilmente producido con muchos sintetizadores y toques ocasionales de folk-rock. Al año siguiente, Tull realizó una gira por los Estados Unidos como parte de la celebración de su vigésimo aniversario, que también incluyó el lanzamiento de un box set de 65 canciones que abarcó su carrera, 20 Years of Jethro Tull. En una sorpresa sorpresa en los Premios Grammy de 1989, Tull venció a Metallica, ganando la mejor Interpretación de Hard Rock/Metal por Crest of a Knave. Aprovechando su renacimiento, entregaron Rock Island, de estilo similar, más tarde ese año, que alcanzó un saludable número 18 en Inglaterra, mientras que alcanzó el puesto 56 en Estados Unidos, a pesar de una gira de seis semanas por Estados Unidos para promocionar el álbum.

Tull inició la próxima década con Catfish Rising de 1991, seguido un año después por And a Little Light Music, un álbum acústico en vivo que aprovechó la moda desenchufada entonces predominante. A pesar de la disminución de números, la banda continuó tocando en casas de buen tamaño cuando salieron de gira, y su catálogo en su conjunto funcionó extremadamente bien. En 1993, celebraron su marca de un cuarto de siglo con otra antología, la Caja Recopilatoria del 25 Aniversario de cuatro discos, que incluía versiones remezcladas de sus éxitos, shows en vivo de toda su historia y un puñado de canciones nuevas. Mientras tanto, Anderson continuó escribiendo y grabando música aparte del grupo en ocasiones, sobre todo Divinities: Twelve Dances with God, un álbum en solitario de orientación clásica en el sello clásico Angel Records de EMI. Pasando a una fase de inspiración más global, Tull emitió Roots to Branches en 1995. Su fusión de rock y jazz con influencias árabes e indias sentó bien a los críticos y continuaron de esta manera en 1999 con un tema similar J-Tull.Dot.Com, su vigésima salida de estudio. En este último álbum, Pegg fue reemplazado por el bajista entrante Jonathan Noyce y ambos álbumes contaron con el tecladista Andrew Giddings.

En 2002, se llevó a cabo una reunión única de la formación original de la banda en 1968 (Anderson, Abrahams, Cornick y Bunker) en un pub de Inglaterra y se filmó para el lanzamiento del DVD Living with the Past. Un año después, la formación contemporánea de Tull (Anderson, Barre, Noyce, Giddings y Perry) grabó lo que sería su último lanzamiento juntos, el Álbum Navideño de Jethro Tull. Una colección de canciones navideñas tanto antiguas como nuevas, resultó ser el mayor vendedor del grupo desde Crest of a Knave, aunque también sería su último álbum de estudio en casi dos décadas. Mientras tanto, Anderson continuó tocando en vivo, tanto por su cuenta como con la formación de los últimos días que realizó una gira por todo el álbum Aqualung en 2004 y lanzó el álbum de conciertos Aqualung Live. También cavaron en las bóvedas y lanzaron Nothing Is Easy: Live at the Isle of Wight 1970, así como la compilación en vivo The Best of Acoustic Jethro Tull. Finalmente, en 2011, la asociación duradera de Anderson y Barre se rompió y los dos tomaron caminos separados.

Barre formó su propio grupo de gira, Martin Barre's New Day, mientras que Anderson siguió adelante como solista, aunque nunca se alejó mucho de la obra de Tull. Su primer proyecto fue una ambiciosa secuela de Thick as a Brick de 2012, titulada simplemente Thick as a Brick 2. Le siguió en 2014 otra colección de material nuevo relacionado con Thick as a Brick, Homo Erraticus. También realizó una gira por un nuevo proyecto, Jethro Tull: The Rock Opera, que incluía canciones antiguas reelaboradas junto con nuevo material escrito sobre el homónimo de la banda, el agricultor Jethro Tull. En 2018, se honró otro aniversario histórico con la compilación 50 for 50, que celebró el 50 aniversario del grupo. Anderson continuó coqueteando con una posible reunión de Tull y, a fines de 2019, anunció una gira por el Reino Unido titulada The Prog Years, que se atribuyó a Ian Anderson & the Jethro Tull Band. Posteriormente, los planes se cancelaron a principios de 2020 al comienzo de los cierres pandémicos globales. Durante este período, Anderson continuó grabando nuevo material, que en 2022 se reveló como The Zealot Gene, un álbum acreditado a Jethro Tull. Su primer álbum de material completamente nuevo desde 1999 J-Tull.Dot.Com, vio a Anderson acompañado por el guitarrista Florian Opahle, el bajista David Goodier, el tecladista John O'Hara y el baterista Scott Hammond. Un álbum de seguimiento, RökFlöte, llegó un año después con casi la misma formación, menos Opahle, quien había sido reemplazado por el guitarrista Joe Parrish-James.