egroj world: Oud
Showing posts with label Oud. Show all posts
Showing posts with label Oud. Show all posts

Friday, November 14, 2025

Anouar Brahem • The Astounding Eyes of Rita

 



In the 21st century Anouar Brahem has become one of ECM's most popular artists, with a staunch worldwide following and near-unanimously positive press reactions. The label's 40th anniversary brings a new album of warm, dark sounds and dancing, organic pulses from the Tunisian oud master, performed by his new band. 

After two CDs more closely related to European music ('Le Pas de Chat Noir', 'Le Voyage de Sahar') comes a recording built more upon traditional phrasing and Arab modes - in some aspects resembling Brahem's 'Barzakh' and the bestselling 'Astrakan Café', but with some of the improvisational freedoms of 'Thimar'. The quartet from Tunisia, Germany, Sweden and Lebanon - now fired-up for international performances which include a first European tour this autumn - was brought together by Anouar and ECM producer Manfred Eicher initially for this album. 

New music Brahem had written in 2008 seemed to call for a new group, modulating between cultures and disciplines. His work in the "Thimar" trio with John Surman had made him particularly enthusiastic about the blending of oud and bass clarinet, and Anouar was excited when he heard Norma Winstone's 'Distances' with clarinettist Klaus Gesing. Eicher also recommended Björn Meyer whose highly mobile bass guitar is a regular highlight of performances by Nik Bärtsch's Ronín band (see ECM albums 'Stoa' and 'Holon'). On hand drums, Brahem added insightful young Lebanese percussionist Khaled Yassine. 

The album's unusual title references the poetry of Palestinian writer Mahmoud Darwish (1941-2008), to whom the disc is dedicated. Darwish's famous poem "Rita and the Rifle" tells of love thwarted by political realities. Perfect for multi-format radio, the evocative music of 'The Astounding Eyes of Rita' is certain to be embraced by filmmakers, too - Brahem's music is increasingly being used in movies and documentaries. 
amazon.co.uk

///////

En el siglo XXI, Anouar Brahem se ha convertido en uno de los artistas más populares de ECM, con una fiel base de seguidores en todo el mundo y críticas de prensa casi unánimemente positivas. El 40 aniversario del sello trae consigo un nuevo álbum de sonidos cálidos y profundos, con ritmos orgánicos y vibrantes, del maestro tunecino del oud, interpretado por su nueva banda.

Tras dos discos más cercanos a la música europea ('Le Pas de Chat Noir' y 'Le Voyage de Sahar'), llega una grabación basada en el fraseo tradicional y los modos árabes, que en algunos aspectos recuerda a 'Barzakh' y al exitoso 'Astrakan Café', pero con la libertad de improvisación de 'Thimar'. El cuarteto, formado por músicos de Túnez, Alemania, Suecia y Líbano, está listo para una gira internacional que incluye su primera gira europea este otoño. Fue reunido por Anouar y el productor de ECM, Manfred Eicher, inicialmente para este álbum.

La nueva música que Brahem había compuesto en 2008 parecía exigir un nuevo grupo, que oscilara entre culturas y disciplinas. Su trabajo en el trío "Thimar" con John Surman lo había entusiasmado particularmente con la fusión del oud y el clarinete bajo, y Anouar se emocionó al escuchar "Distances" de Norma Winstone con el clarinetista Klaus Gesing. Eicher también recomendó a Björn Meyer, cuyo bajo de gran versatilidad es un elemento destacado habitual en las actuaciones de la banda Ronín de Nik Bärtsch (véanse los álbumes "Stoa" y "Holon" de ECM). Brahem incorporó al joven y perspicaz percusionista libanés Khaled Yassine a la percusión de mano.

El inusual título del álbum hace referencia a la poesía del escritor palestino Mahmoud Darwish (1941-2008), a quien está dedicado el disco. El famoso poema de Darwish "Rita y el rifle" narra un amor frustrado por las realidades políticas. Perfecta para la radio multiformato, la evocadora música de «Los asombrosos ojos de Rita» seguramente también será bien recibida por los cineastas; la música de Brahem se utiliza cada vez más en películas y documentales.
amazon.co.uk


Tuesday, February 4, 2025

Joseph Tawadros • The Hour Of Separation

 

 



Biography
by James Manheim
Joseph Tawadros is among the world's greatest players of the oud, a stringed instrument characteristic of the art music systems of the Arab world. He is especially notable for the range of his collaborations with classical, jazz, and pop musicians.

Tawadros was born in Cairo in 1983. His family moved to Australia when he was three, but he has maintained connections with the eastern Mediterranean region, serving on prize juries for oud competitions in Damascus, Syria, and Istanbul, Turkey. At first, Tawadros wanted to play the trumpet, but when he was eight, he saw a film about Egyptian popular singer Sayed Darwish and decided to take up a more characteristically Egyptian instrument. Tawadros studied at the University of New South Wales, earning a bachelor's degree in music. He also took lessons on various instruments on trips to Egypt, including the violin (in an Arabic style) with Esawi Dagher, the nay bamboo flute, the qanun zither, and the cello, as well as the oud. He is also a composer who has written music for four films, including the 2017 hit Ali's Wedding. Tawadros has toured on four continents, generally collaborating with musicians from other spheres. His collaborators include classical ensembles (the Australian Chamber Orchestra, the Academy of Ancient Music in London, where he became the only Australian composer of any type to have his music performed, and the Sydney Symphony); jazz (Jack DeJohnette, Roy Ayers, and Joey DeFrancesco); and the pop sphere (the eclectic banjoist Bela Fleck). He has often performed and recorded with his brother, percussionist James Tawadros.

Tawadros has been widely acclaimed for his recordings, which began in 2004 with his solo oud album Storyteller. At Australia's ARIA Music Awards, he won the Best World Music Album award in 2012 for Concerto of the Greater Sea, in 2013 for Chameleons of the White Shadow, and in 2014 for Permission to Evaporate. On his 2016 album World Music, Tawadros played no fewer than 52 different instruments, with his brother adding 11 more. In 2019, he released the album Betrayal of a Sacred Sunflower, featuring electric guitar, violin, trombone, and piano, and the following year he was heard on the Twilight People album of countertenor Andreas Scholl, performing on his own song composition Beauty is Life. Tawadros lives in London but has continued to perform frequently in Australia.
https://www.allmusic.com/artist/joseph-tawadros-mn0002015689/biography

///////


Biografía
por James Manheim
Joseph Tawadros es uno de los mejores intérpretes del mundo de oud, un instrumento de cuerda característico de los sistemas de música artística del mundo árabe. Destaca especialmente por la variedad de sus colaboraciones con músicos de música clásica, jazz y pop.

Tawadros nació en El Cairo en 1983. Su familia se trasladó a Australia cuando él tenía tres años, pero ha mantenido vínculos con la región del Mediterráneo oriental, formando parte de jurados de concursos de laúd en Damasco (Siria) y Estambul (Turquía). Al principio, Tawadros quería tocar la trompeta, pero a los ocho años vio una película sobre el cantante popular egipcio Sayed Darwish y decidió dedicarse a un instrumento más característicamente egipcio. Tawadros estudió en la Universidad de Nueva Gales del Sur y se licenció en música. También recibió clases de varios instrumentos en viajes a Egipto, entre ellos el violín (de estilo árabe) con Esawi Dagher, la flauta de bambú nay, la cítara qanun y el violonchelo, así como el oud. También es compositor y ha escrito música para cuatro películas, entre ellas el éxito de 2017 La boda de Ali. Tawadros ha realizado giras por cuatro continentes, generalmente colaborando con músicos de otros ámbitos. Entre sus colaboradores figuran conjuntos clásicos (la Orquesta de Cámara Australiana, la Academia de Música Antigua de Londres, donde se convirtió en el único compositor australiano de cualquier tipo en ver interpretada su música, y la Sinfónica de Sídney); jazz (Jack DeJohnette, Roy Ayers y Joey DeFrancesco); y la esfera pop (el ecléctico banjoísta Bela Fleck). Ha actuado y grabado a menudo con su hermano, el percusionista James Tawadros.

Tawadros ha sido ampliamente aclamado por sus grabaciones, que comenzaron en 2004 con su álbum en solitario con laúd Storyteller. En los ARIA Music Awards de Australia, ganó el premio al Mejor Álbum de Música del Mundo en 2012 por Concerto of the Greater Sea, en 2013 por Chameleons of the White Shadow y en 2014 por Permission to Evaporate. En su álbum World Music de 2016, Tawadros tocó nada menos que 52 instrumentos diferentes, y su hermano añadió 11 más. En 2019, publicó el álbum Betrayal of a Sacred Sunflower, con guitarra eléctrica, violín, trombón y piano, y al año siguiente se le escuchó en el álbum Twilight People del contratenor Andreas Scholl, actuando en su propia composición de canciones Beauty is Life. Tawadros vive en Londres, pero sigue actuando con frecuencia en Australia.
https://www.allmusic.com/artist/joseph-tawadros-mn0002015689/biography


josephtawadros.com ...


Ahmed Abdul-Malik • Jazz Sahara

 



Thursday, January 23, 2025

Rabih Abou-Khalil • Yara

 



Le CD Yara de Rabih Abou-Khalil est un recueil de thèmes aux sonorités délicates et majestueuses ou se mêlent la grâce des cordes à celle des solos de oud, des airs mélancoliques du violon et du violoncelle, du oud et des percussions en parfaite osmose. Cet album est d'une originalité surprenante et d'une élégante virtuosité.

///////


El CD Yara de Rabih Abou-Khalil es una colección de temas delicados y majestuosos en los que se mezclan la gracia de las cuerdas y los solos de oud, melodías melancólicas de violín y chelo, oud y percusión en perfecta armonía. Este álbum es sorprendentemente original y elegantemente virtuoso.

///////


Rabih Abou-Khalil's CD Yara is a collection of themes with delicate and majestic sonorities where the grace of the strings mingles with that of the oud solos, melancholic tunes of the violin and cello, the oud and percussion in perfect osmosis. This album is of a surprising originality and an elegant virtuosity.


www.rabihaboukhalil.com ...


Saturday, January 18, 2025

Ahmed Abdul-Malik • Spellbound

 



Review
by Thom Jurek
Spellbound, recorded in 1964, is double bassist and oud player Ahmed Abdul-Malik's final date as a leader, though given its contents, it shouldn't have been. Abdul-Malik, an American born musician of Sudanese descent, helped to bring the sounds of the Middle East to jazz in the '50s, incorporating oud and a different set of scales in his own recordings. His sidemen for this date are ubiquitous Duke Ellington Orchestra cornetist Ray Nance, who also plays violin here, drummer Walter Perkins, saxophonist/flutist Seldon Powell, the little known pianist Paul Neves, and oud player -- on two tracks -- Sudanese musician Hamza Aldeen (not to be confused with the Egyptian composer, oud and tar player Hamza el Din). The program on this date is unusual: three of the five tunes here come from movie soundtracks. The opening title track is from the Alfred Hitchcock film of the same name and features a fine, gently swinging solo from Neves, and some excellent frontline and violin from Nance. "Never on Sunday," from the Greek film of the same name, is a showcase for Aldeen, who twins his lines with Nance's plucked violin, anchored by Abdul-Malik and Perkins. Powell's flute moves off into a solo before the piano and oud restate the theme followed by a saxophone, piano, and second flute break. It's breezy, easy, and it swings. The interplay between Nance's cornet break and Powell's tenor solo registers its emotion as Neves fills the melody with wonderful, spacious, right-hand arpeggios. Abdul-Malik's bass opens "Song of Delilah" from the film Samson & Delilah. He's followed in a complex melodic statement by flute, a gypsy jazz solo by Nance on violin, and finally, a gorgeous oud break based on a single chord -- with deep, responsorial bass from Abdul-Malik -- that eventually moves the tune into a grooving flute break. Closer "Cinema Blues" isn't from a film. Instead, it's a straight-ahead hard bop blues, with some fine muted cornet work, killer comps from Neves, and a fluid, mid-register solo by Powell, with a driving rhythm section. Spellbound isn't as groundbreaking as some of Abdul-Malik's earlier work, but it doesn't need to be: by this point, he had successfully melded jazz with Middle Eastern sounds into a seamless -- if somewhat exotically textural -- whole. The band fires on all cylinders under his inspired direction, making this a fitting sendoff to him as a bandleader. Musically, he saved one of his best for last.
https://www.allmusic.com/album/spellbound-mw0001881386

///////


Reseña
por Thom Jurek
Spellbound, grabado en 1964, es la última cita del contrabajista y oudista Ahmed Abdul-Malik como líder, aunque dado su contenido, no debería haberlo sido. Abdul-Malik, músico nacido en Estados Unidos de ascendencia sudanesa, ayudó a introducir los sonidos de Oriente Medio en el jazz de los años 50, incorporando el oud y un conjunto diferente de escalas en sus propias grabaciones. Sus acompañantes en este disco son el cornetista de la Duke Ellington Orchestra Ray Nance, que también toca el violín, el batería Walter Perkins, el saxofonista y flautista Seldon Powell, el poco conocido pianista Paul Neves y el laudista, en dos temas, el sudanés Hamza Aldeen (no confundir con el compositor, laudista y tarista egipcio Hamza el Din). El programa de esta fecha es inusual: tres de los cinco temas proceden de bandas sonoras de películas. El tema que da título al disco pertenece a la película de Alfred Hitchcock del mismo nombre y cuenta con un buen solo de Neves, con un suave balanceo, y una excelente primera línea y violín de Nance. "Never on Sunday", de la película griega del mismo nombre, es un escaparate para Aldeen, que hermana sus líneas con el violín punteado de Nance, anclado por Abdul-Malik y Perkins. La flauta de Powell hace un solo antes de que el piano y el oud retomen el tema, seguido de una pausa de saxofón, piano y otra flauta. Es ligero, fácil y se balancea. La interacción entre la pausa de la corneta de Nance y el solo de tenor de Powell registra su emoción mientras Neves llena la melodía con maravillosos y espaciosos arpegios de la mano derecha. El bajo de Abdul-Malik abre "Song of Delilah" de la película Samson & Delilah. Le sigue una compleja declaración melódica de la flauta, un solo de jazz gitano de Nance al violín y, por último, una preciosa ruptura del oud basada en un solo acorde -con un bajo profundo y responsorial de Abdul-Malik- que finalmente lleva la melodía a una ruptura de flauta groove. La más cercana "Cinema Blues" no es de una película. En su lugar, es un blues hard bop directo, con un buen trabajo de corneta silenciada, excelentes composiciones de Neves, y un fluido solo de medio registro de Powell, con una sección rítmica de conducción. Spellbound no es tan rompedor como algunos de los primeros trabajos de Abdul-Malik, pero no tiene por qué serlo: a estas alturas, ya había conseguido fusionar el jazz con los sonidos de Oriente Medio en un todo sin fisuras, aunque con texturas un tanto exóticas. La banda funciona a pleno rendimiento bajo su inspirada dirección, lo que hace de este disco una adecuada despedida como director de orquesta. Musicalmente, se guardó lo mejor para el final.
https://www.allmusic.com/album/spellbound-mw0001881386


Thursday, January 9, 2025

Rabih Abou-Khalil • Blue Camel

 



Born and raised in the cosmopolitan climate of Beirut in the sixties and seventies, Rabih Abou- Khalil learned to play the oud, the Arabian short-necked lute, at the age of four. In the Arab world this instrument is as popular as the guitar or the piano in the West and is the composer’s instrument par excellence. The Lebanese civil war forced him to leave his country in 1978 to study classical flute in the German city of Munich, where he was tutored at the Munich Academy of Music by Walther Theurer. The analytical preoccupation with the European classical tradition enabled him to grasp Arabic music from a further, theoretical position, opening his eyes to the possibility of operating simultaneously within musically divergent systems.

Rabih Abou-Khalil has asserted himself as an original composer, not just because he is ahead of his time – but because he also questions what others might pursue without further reflection. With his original composing technique, his unconstrained, daring approach to classical Western and Arabic music, he has found a rhythmically and melodically complex musical language entirely his own, sounding simultaneously strange and yet familiar. It seems to break with almost every existing musical idiom.

As an instrumentalist, Abou-Khalil continuously explores new ways of playing his instrument. Using techniques acquired in his classical music studies and assimilating them into his Arabic musical upbringing, he reached a level of instrumental mastery hitherto unknown. His dazzling virtuosity has led music critics to recommend his playing as a “study for jazz guitarists”; his ballads, on the other hand, rekindle memories of the poetic dawn of Arabian culture, without ever sounding unadventurous or traditionalistic.

Unwilling to make artistic compromises, Rabih Abou-Khalil decided early in his career to produce and release his music himself. He has always given all aspects of his work his personal signature. Whether it was the cover design, the sound quality of the recording, or the often literary liner notes, Abou-Khalil was part of every stage of the production. This has not changed until today and has been a central element in his long lasting collaboration with his record company ENJA. In 1982 Abou-Khalil recorded and produced his first album “Compositions and Improvisations”, followed by “Bitter Harvest” and then “Between Dusk and Dawn”, which included an international cast of highly acclaimed musicians. The unexpected commercial success of these productions caught the interest of record companies. Abou-Khalil recorded “Nafas” for the German record label ECM, and soon after started his long time cooperation with ENJA.

The award winning “Al-Jadida”, with its elaborate cover and uncompromising musicality with was the first CD for this label. A number of ground breaking and award winning albums followed, like the adventurous album “Blue Camel”, the more traditional sounding album “Tarab”, and “Arabian Waltz” with the Balanescu String Quartet, totaling to date more than 20 CDs.

What superficially appears to be a chance encounter between opposing instruments and a seemingly antagonistic clash of talents from different musical worlds is in fact the result of a well pondered upon concept. Under Abou-Khalil‘s guidance these undeniable differences by no means descend into Babylonian confusion. On the contrary, the cosmopolitan musicians from different cultural backgrounds draw inspiration from their shared intuitive understanding of the serious challenge they face in interpreting Abou-Khalil’s music. The intellectual and emotional identification with these compositions unleashes charges of enthusiasm in each of the players, inciting new heights of musical mastery. Yet the temptation of individual one-upmanship never surpasses the collective innovative endeavor and exploration into uncharted terrain. Abou- Khalil’s highly varied works – all nonetheless derived from this very elixir – now stand in their own right, extending so far beyond convention that they somehow elude all categorization such as Orient or Occident, jazz, world music or classical. Abou-Khalil’s music thrives on creative encounters and not on exoticism. From a combination of diverse cultural elements something very personal and coherent emerges.

Commissioned by the Südwestfunk (Southwest German Radio), Abou-Khalil wrote two compositions for string quartet in his own rhythmically and melodically charged style and thus successfully integrated the string quartet – for centuries the domain of European classical music – into his musical language. The maiden performance with the Kronos String Quartet was the highlight at the Stuttgart Jazz Summit in 1992. For the BBC Concert Orchestra, Abou Khalil composed works that premiered with great success in London and Chichester. The rehearsals and performances were featured in “Bridging the Gap”, a film on Rabih Abou-Khalil, directed by Ciro Capellari. On another project for the German city of Duisburg he chose to collaborate with the Ensemble Modern, one of the most renowned chamber orchestras specializing in contemporary music. His enthusiasm for orchestral works continued; he composed for international orchestras from Osnabrück in Germany, to St. Pölten in Austria, to Skopje in Macedonia, to Yoyo Ma’s Silk Road Ensemble in the United States.

Abou-Khalil’s visually evocative music seems predestined for film. Among several other film scores he wrote the music for the award winning German-Turkish film “Yara”, directed by Yilmaz Arslan. In 2009 he was commissioned by the German television “ZDF” and “ARTE” to write orchestral music for the 1922 silent German film “Nathan the Wise”. The impressive screenings, with live performances by the German Youth Symphony Orchestra in Munich and Berlin, were met with standing ovations and rapturous reviews, and resulted in the production of the CD “Trouble in Jerusalem”.

Dietmar Wiesner, the flute player and co-founder of the Ensemble Modern, summed up his impressions from the rehearsals:
“While working with Rabih Abou-Khalil, I was starkly reminded of a saying by Herbert von Karajan: ‘Do not play the bars along with the music, play across the measures’.”

“Unbelievably fine, irregular rhythms, masterfully formed into melodic chains that remain in a floating condition, never seeming to land, and thus reaching a high level of charm that relentlessly pulls the listener into its magic.”
Jerry G. Bauer

///////

Nacido y criado en el clima cosmopolita de Beirut en los años sesenta y setenta, Rabih Abou-Khalil aprendió a tocar el laúd, el laúd árabe de cuello corto, a la edad de cuatro años. En el mundo árabe este instrumento es tan popular como la guitarra o el piano en Occidente y es el instrumento del compositor por excelencia. La guerra civil libanesa le obligó a abandonar su país en 1978 para estudiar flauta clásica en la ciudad alemana de Múnich, donde fue tutorizado en la Academia de Música de Múnich por Walther Theurer. La preocupación analítica por la tradición clásica europea le permitió comprender la música árabe desde una posición teórica adicional, abriendo los ojos a la posibilidad de operar simultáneamente dentro de sistemas musicalmente divergentes.

Rabih Abou-Khalil se ha afirmado a sí mismo como un compositor original, no solo porque está adelantado a su tiempo, sino porque también cuestiona lo que otros podrían perseguir sin más reflexión. Con su técnica de composición original, su enfoque atrevido y sin restricciones de la música clásica occidental y árabe, ha encontrado un lenguaje musical rítmica y melódicamente complejo completamente propio, que suena a la vez extraño y familiar. Parece romper con casi todos los modismos musicales existentes.

Como instrumentista, Abou-Khalil explora continuamente nuevas formas de tocar su instrumento. Utilizando técnicas adquiridas en sus estudios de música clásica y asimilándolas a su educación musical árabe, alcanzó un nivel de maestría instrumental hasta ahora desconocido. Su deslumbrante virtuosismo ha llevado a los críticos musicales a recomendar su interpretación como un "estudio para guitarristas de jazz"; sus baladas, por otro lado, reavivan los recuerdos del amanecer poético de la cultura árabe, sin sonar nunca poco aventureras o tradicionalistas.

Sin querer hacer compromisos artísticos, Rabih Abou-Khalil decidió al principio de su carrera producir y lanzar su música él mismo. Él siempre ha dado a todos los aspectos de su trabajo su firma personal. Ya fuera el diseño de la portada, la calidad de sonido de la grabación o las notas, a menudo literarias, Abou-Khalil formó parte de cada etapa de la producción. Esto no ha cambiado hasta hoy y ha sido un elemento central en su duradera colaboración con su compañía discográfica ENJA. En 1982 Abou-Khalil grabó y produjo su primer álbum "Compositions and Improvisations", seguido de "Bitter Harvest" y luego "Between Dusk and Dawn", que incluía un elenco internacional de músicos muy aclamados. El inesperado éxito comercial de estas producciones captó el interés de las discográficas. Abou-Khalil grabó "Nafas" para el sello discográfico alemán ECM, y poco después comenzó su larga cooperación con ENJA.

El galardonado "Al-Jadida", con su elaborada portada y musicalidad intransigente, fue el primer CD de este sello. Siguieron una serie de álbumes innovadores y galardonados, como el álbum aventurero "Blue Camel", el álbum de sonido más tradicional "Tarab" y "Arabian Waltz" con el Cuarteto de Cuerdas Balanescu, que suman hasta la fecha más de 20 CD.

Lo que superficialmente parece ser un encuentro casual entre instrumentos opuestos y un choque aparentemente antagónico de talentos de diferentes mundos musicales es, de hecho, el resultado de un concepto bien reflexionado. Bajo la guía de Abou-Khalil, estas innegables diferencias de ninguna manera descienden a la confusión babilónica. Por el contrario, los músicos cosmopolitas de diferentes orígenes culturales se inspiran en su comprensión intuitiva compartida del serio desafío que enfrentan al interpretar la música de Abou-Khalil. La identificación intelectual y emocional con estas composiciones desata cargas de entusiasmo en cada uno de los intérpretes, incitando a nuevas alturas de maestría musical. Sin embargo, la tentación de la superioridad individual nunca supera el esfuerzo innovador colectivo y la exploración en terrenos inexplorados. Las obras muy variadas de Abou - Khalil, todas derivadas, sin embargo, de este mismo elixir, ahora se mantienen por derecho propio, extendiéndose tanto más allá de lo convencional que de alguna manera eluden toda categorización como Oriente u Occidente, jazz, música del mundo o clásica. La música de Abou-Khalil se nutre de encuentros creativos y no de exotismo. De una combinación de diversos elementos culturales surge algo muy personal y coherente.

Por encargo de la Südwestfunk (Radio del Suroeste de Alemania), Abou-Khalil escribió dos composiciones para cuarteto de cuerda con su propio estilo de carga rítmica y melódica y, por lo tanto, integró con éxito el cuarteto de cuerda, durante siglos el dominio de la música clásica europea, en su lenguaje musical. La actuación inaugural con el Kronos String Quartet fue lo más destacado en la Cumbre de Jazz de Stuttgart en 1992. Para la BBC Concert Orchestra, Abou Khalil compuso obras que se estrenaron con gran éxito en Londres y Chichester. Los ensayos y actuaciones aparecieron en "Bridging the Gap", una película sobre Rabih Abou-Khalil, dirigida por Ciro Capellari. En otro proyecto para la ciudad alemana de Duisburgo eligió colaborar con el Ensemble Modern, una de las orquestas de cámara más reconocidas especializadas en música contemporánea. Su entusiasmo por las obras orquestales continuó; compuso para orquestas internacionales desde Osnabrück en Alemania, St. Pölten en Austria, Skopje en Macedonia, hasta el Silk Road Ensemble de Yoyo Ma en los Estados Unidos.

La música visualmente evocadora de Abou-Khalil parece predestinada para el cine. Entre otras partituras cinematográficas, escribió la música para la galardonada película germano-turca "Yara", dirigida por Yilmaz Arslan. En 2009, la televisión alemana "ZDF" y "ARTE" le encargaron escribir música orquestal para la película muda alemana de 1922 "Nathan el sabio". Las impresionantes proyecciones, con actuaciones en vivo de la Orquesta Sinfónica Juvenil Alemana en Munich y Berlín, fueron recibidas con ovaciones de pie y críticas entusiastas, y dieron como resultado la producción del CD "Trouble in Jerusalem".

Dietmar Wiesner, flautista y cofundador del Ensemble Modern, resumió sus impresiones de los ensayos:
"Mientras trabajaba con Rabih Abou-Khalil, me acordé rotundamente de un dicho de Herbert von Karajan: 'No toques los compases junto con la música, toca a través de los compases'.”

"Ritmos increíblemente finos e irregulares, formados magistralmente en cadenas melódicas que permanecen en una condición flotante, sin parecer aterrizar nunca, y alcanzando así un alto nivel de encanto que atrae implacablemente al oyente a su magia.”
Jerry G. Bauer


www.rabihaboukhalil.com ...



Tuesday, October 1, 2024

Anouar Brahem • Vague

 



This conspectus of Tunisian oud master Anouar Brahem, exclusively released in France and Belgium in 2003, might have flown under most radars, but considering that its tracks are taken from pre-existing ECM albums, there’s nothing lost in skipping this one. For those new to Brahem, however, this is a worthy place to begin the journey. Spanning a decade of work for the label, the program builds off two selections from Brahem’s 1991 debut, Barzakh, beginning with the solo “Ronda.” Being an early piece, it is more overtly expressive of the verve that moves him (compare, for example, the restraint of more recent ensemble pieces like Souvenance). And yet, even at his most animated he is sensitive to silence. He carves his themes like the rosette of his very instrument, leaving behind a design of grand yet intimate beauty through which the timelessness of his music flows.

This album is as much a portrait of Brahem’s supremely gifted associates as of their prodigious leader. In “Parfume de gitane” he is joined by violinist Béchir Selmi and Lassad Hosni on the frame drum, longtime friends whose points and lines magnify one of ECM’s most original voices. There is even “Bou Naouara,” a goblet drum solo by Hosni, to cleanse the palette along the way. “La nuit des yeux” finishes the compilation proper with another solo, in which one can almost feel the night opening its palm and inviting us to dance into places not even the moon can reach.

Before getting to that ending, we are treated to a shuffled assortment of projects, including one of his most outstanding in the form of 1998’s Thimar. In that trio with multi-reedist John Surman and bassist Dave Holland, he created something unforgettable. On “Houdouth,” Surman’s bass clarinet is the rough to Holland’s smooth, and together with Brahem’s lilting undercurrent contributes to three most evocative dimensions. For “Mazad” Surman switches to soprano in a classically shaped tune, played with such intuition by this unprecedented (and unrepeated) combination. Although Brahem composes nearly everything on Vague, “Hulmu Rabia” reveals yet another motivation behind its assemblage: Brahem as composer. For here the oudist is nowhere in sight, but everywhere in sound as Surman and Holland navigate a mournful tune on their own.

From Conte de l’incroyable amour we get two tunes. Brahem’s second ECM album, released a year after his first, furthers his relationship with Hosni and introduces ney virtuoso Kudsi Erguner for “Diversion.” Erguner’s playing is so genuinely sandy that you might as well give up on trying to knock every last grain from your shoes. With a tone that could charm the charmer, he lifts the curtain of exoticism and floods the stage with life, patient and serene. “Le chien sur les genoux de la devineresse” is a third oud solo, which sounds like a troubadour’s lute before a fluttering plectrum announces more distant roots.

“Sebika” is the only track to make it from 1994’s Madar, pairing him here with Jan Garbarek, in whose presence the oudist becomes a tactile springboard for the Norwegian saxophonist’s parabolic improvisations. There has always been something of the shawm in Garbarek’s tone, and it finds a natural place in such a context. My only minor disappointment is that a personal favorite, Le pas du chat noir, only gets one nod as well. Thankfully, it is such a well-cut gem in Brahem’s discography that any facet of it will do, and “Leïla au pays du caroussel, variation” is a suitably nuanced ambassador. It is the second of his magical combinations: oud, piano (François Couturier), and accordion (Jean-Louis Matinier).

The latter combination was somewhat foreshadowed in “E la nave va,” in which bassist Palle Danielsson, Couturier on piano, and accordionist Richard Gálliano, who barely whispers over the field abandoned by Brahem, introduce a handful of selections from Khomsa. This 1995 album was a major turning point in Brahem’s compositional output, mining old connections while also building new ones. “Comme une absence” is uniquely scored for synthesizer (played by Couturier), Selmi’s violin, and Jean-Marc Larché’s soprano saxophone, with Danielsson and drummer Jon Christensen caressing the horizons on either side of their passage. This compilation’s title track also comes from the same album, a duet between Gálliano and Couturier that works a cinematic, Philip Glass-like progression by splicing DNA into discernible scenes. “Claquent les voiles” is also a duet, this time between Brahem and Danielsson, and features strummed chords for a more rustic sound. This one even hints at the atmospheres of Thimar.

Astrakan café, released in 2000, places the oud among Barbaros Erköse’s clarinet and Hosni’s goblet drum on both of the chosen tracks. “Nihawend lunga” is composed by Jamil Bey and arranged by Brahem. Its balancing of light and dark elicits likeminded virtuosity from Brahem. An alternate version of the album’s title track, on the other hand, fronts the two melodizers while the drum barely taps its way beneath.

Brahem is a non-invasive force whose former music has equal footing in our world and another of its own making, whereas now he has abandoned the dreamlike cast of his net and settled into the wonders (and bafflements) of reality. If anything, Vague chronicles the awakening of an artist whose vision has become greater than the sum of its parts and has yet countless paths to cross.
https://ecmreviews.com/2015/05/13/vague/

///////


Esta recopilación del maestro tunecino del laúd Anouar Brahem, publicada exclusivamente en Francia y Bélgica en 2003, podría haber pasado desapercibida para la mayoría de los radares, pero teniendo en cuenta que sus temas están tomados de álbumes preexistentes de ECM, no se pierde nada por saltárselo. Sin embargo, para aquellos que no conozcan a Brahem, éste es un lugar digno para comenzar el viaje. Abarcando una década de trabajo para el sello, el programa se basa en dos selecciones del debut de Brahem en 1991, Barzakh, comenzando con el solo "Ronda". Al tratarse de una pieza temprana, es más abiertamente expresiva del brío que le mueve (compárese, por ejemplo, con la contención de piezas de conjunto más recientes como Souvenance). Sin embargo, incluso en sus momentos más animados, es sensible al silencio. Talla sus temas como la roseta de su propio instrumento, dejando tras de sí un diseño de grandiosa y a la vez íntima belleza por el que fluye la intemporalidad de su música.

Este álbum es tanto un retrato de los asociados supremamente dotados de Brahem como de su prodigioso líder. En "Parfume de gitane" le acompañan el violinista Béchir Selmi y Lassad Hosni en el tambor de marco, amigos de siempre cuyos puntos y líneas magnifican una de las voces más originales de ECM. Incluso hay "Bou Naouara", un solo de tambor de copa de Hosni, para limpiar la paleta por el camino. "La nuit des yeux" termina el recopilatorio propiamente dicho con otro solo, en el que casi se puede sentir que la noche abre la palma de su mano y nos invita a bailar en lugares a los que ni siquiera la luna puede llegar.

Antes de llegar a ese final, nos encontramos con un surtido de proyectos, entre los que destaca Thimar, de 1998. En ese trío con el multireedista John Surman y el bajista Dave Holland, creó algo inolvidable. En "Houdouth", el clarinete bajo de Surman es la parte áspera de la parte suave de Holland, y junto con el suave fondo de Brahem contribuye a tres dimensiones muy evocadoras. Para "Mazad", Surman cambia a soprano en una melodía de forma clásica, interpretada con tanta intuición por esta combinación sin precedentes (y sin repetir). Aunque Brahem compone casi todo en Vague, "Hulmu Rabia" revela otra motivación detrás de su montaje: Brahem como compositor. Porque aquí el oudista no está a la vista, pero sí en el sonido mientras Surman y Holland navegan solos por una melodía lúgubre.

De Conte de l'incroyable amour obtenemos dos melodías. El segundo álbum de Brahem en ECM, publicado un año después del primero, fomenta su relación con Hosni y presenta al virtuoso del ney Kudsi Erguner para "Diversion". La forma de tocar de Erguner es tan genuinamente arenosa que bien podría renunciar a intentar arrancar hasta el último grano de sus zapatos. Con un tono que podría encantar al encantador, levanta el telón del exotismo e inunda el escenario de vida, paciente y serena. "Le chien sur les genoux de la devineresse" es un tercer solo de oud, que suena como el laúd de un trovador antes de que un revoloteo de púa anuncie raíces más lejanas.

"Sebika" es el único tema de Madar, de 1994, que lo empareja aquí con Jan Garbarek, en cuya presencia el oudista se convierte en un trampolín táctil para las parabólicas improvisaciones del saxofonista noruego. Siempre ha habido algo de chirimía en el tono de Garbarek, y encuentra un lugar natural en este contexto. Mi única decepción menor es que un favorito personal, Le pas du chat noir, sólo recibe un guiño también. Afortunadamente, es una joya tan bien cortada en la discografía de Brahem que cualquier faceta de la misma es suficiente, y "Leïla au pays du caroussel, variation" es un embajador adecuadamente matizado. Es la segunda de sus mágicas combinaciones: oud, piano (François Couturier) y acordeón (Jean-Louis Matinier).

Esta última combinación estaba en cierto modo prefigurada en "E la nave va", en la que el bajista Palle Danielsson, Couturier al piano y el acordeonista Richard Gálliano, que apenas susurra sobre el campo abandonado por Brahem, introducen un puñado de selecciones de Khomsa. Este álbum de 1995 supuso un importante punto de inflexión en la producción compositiva de Brahem, ya que extrajo viejas conexiones a la vez que construyó otras nuevas. "Comme une absence" es una partitura única para el sintetizador (tocado por Couturier), el violín de Selmi y el saxofón soprano de Jean-Marc Larché, con Danielsson y el batería Jon Christensen acariciando los horizontes a ambos lados de su pasaje. El tema que da título a esta compilación también procede del mismo álbum, un dúo entre Gálliano y Couturier que trabaja una progresión cinematográfica, a lo Philip Glass, empalmando el ADN en escenas discernibles. "Claquent les voiles" es también un dúo, esta vez entre Brahem y Danielsson, y presenta acordes rasgados para un sonido más rústico. En este caso incluso se insinúan las atmósferas de Thimar.

Astrakan café, publicado en 2000, sitúa el laúd entre el clarinete de Barbaros Erköse y el tambor de copa de Hosni en los dos temas elegidos. "Nihawend lunga" está compuesta por Jamil Bey y arreglada por Brahem. Su equilibrio entre luz y oscuridad suscita un virtuosismo similar en Brahem. La versión alternativa del tema que da título al álbum, en cambio, pone al frente a los dos melodistas mientras la batería apenas se abre paso por debajo.

Brahem es una fuerza no invasiva cuya música anterior se sitúa por igual en nuestro mundo y en otro de su propia creación, mientras que ahora ha abandonado el reparto onírico de su red y se ha instalado en las maravillas (y desconciertos) de la realidad. En todo caso, Vague es la crónica del despertar de un artista cuya visión se ha convertido en algo más grande que la suma de sus partes y que aún tiene innumerables caminos que recorrer.
https://ecmreviews.com/2015/05/13/vague/


www.anouarbrahem.com ...


Monday, September 30, 2024

Anouar Brahem • Le Pas Du Chat Noir

 



Anouar Brahem was born in 20 th October 1957 in Halfaouine in the Medina of Tunis. Encouraged by his father, an engraver and printer, but also a music lover, Brahem began his studies of the oud, the lute of Arab world, at the age of 10 at the Tunis National Conservatory of Music, where his principal teacher was the oud master Ali Sriti. An exeptional student, by the age of 15 Brahem was playing regularly with local orchestras. At 18 he decided to devote himself entirely to music. For four consecutive years Ali Sriti received him at home every day and continued to transmit to him the modes, subtleties and secrets of Arab classical music through the traditional master / disciple relationship.

Little by little Brahem began to broaden his field of listening to include other musical expressions, from around the Mediterranean and from Iran and India... then jazz began to command his attention. "I enjoyed the change of environment," he says" and discovered the close links that exist between all these musics".

Brahem increasingly distanced himself from an environment largely dominated by entertainment music. He wanted more than to perform at weddings or to join one of the many existing ensembles which he considered anachronistic and where the oud was usually no more than an accompanying instrument for singers. A deepfelt conviction led him to give first place to this preferred instrument of Arab music and to offer the Tunisian public instrumental and oud solo concerts. He began writing his own compositions and gave a series of solo concerts in various cultural venues. He also issued a self-produced cassette, on which he was accompanied by percussionist Lassaad Hosni.

A loyal public of connoisseurs gradually rallied around him and the Tunisian press gave enthusiastic support. Reviewing one of Brahem's first performances, critic Hatem Touil wrote: "this talented young player has succeed not only in overwhelming the audience but also in giving non -vocal music in Tunisia its claim to nobolity while at the same time restoring the fortunes of the lute. Indeed, has a lutist produced such pure sounds or concretised with such power and conviction, the universality of musical experience"

In 1981, the urge to seek new experiences became ever stronger and his departure for Paris, that most cosmopolitan of cities, enabled him to meet musicians from very different genres. He remained for four years, composing extensively, notably for Tunisian cinema and theatre. He collaborated with Maurice Béjart for his ballet "Thalassa Mare Nostrum" and with Gabriel Yared as lutist for Costa Gavras’ film "Hanna K.".

In 1985 he returned to Tunis and an invitation to perform at the Carthage festival provided him with the opportunity of bringing together, for "Liqua 85" , outstanding figures of Tunisian and Turkish music and French jazz. These included Abdelwaheb Berbech, the Erköse brothers, François Jeanneau, Jean-Paul Celea, François Couturier and others. The success of the project earned Brahem Tunisia's Grand National Prize for Music.

In 1987, he was appointed director of the Musical Ensemble of the City of Tunis (EMVT). Instead of keeping the large existing orchestra, he broke it up into formations of a variable size, giving it new orientations: one year in the direction of new creations and the next more towards traditional music. The main productions were "Leïlatou Tayer" (1988) and "El Hizam El Dhahbi" (1989) in line with his early instrumental works and following the main axis of his research. In these compositions, he remained essentially within the traditional modal space, although he transformed its references and upset its heirarchy. Following a natural disposition towards osmosis, which has absorbed the Mediterranean, African and Far-Eastern heritages, he also touched from time to time upon other musical expressions: European music, jazz and other forms.

With "Rabeb" (1989) and "Andalousiat" (1990), Anouar Brahem returned to classical Arab music. Despite the rich heritage transmitted by Ali Sriti and the fact that this music constitued the core of his training, he had in fact, never performed it in public. With this "return" he wished to contribute to the urgent rehabilitation of this music. He put together a small ensemble, a "takht", the original form of the traditional orchestra, where each instrumentalist plays as both a soloist and as an improviser. Brahem believes this is the only means of restoring the spirit, the subtlety of the variations and the intimacy of this chamber music. He called upon the best Tunisian musicians, such as Béchir Selmi and Taoufik Zghonda, and undertook thorough research work on ancient manuiscripts with strict care paid to transparency, nuances and details.
For more information visit: http://www.anouarbrahem.com

https://www.highresaudio.com/en/artist/view/e1f2b29c-4938-4cfc-b168-192b572ff282/anouar-brahem-trio

///////

Anouar Brahem nació el 20 de octubre de 1957 en Halfaouine, en la Medina de Túnez. Animado por su padre, grabador e impresor, pero también amante de la música, Brahem comenzó sus estudios de laúd, el laúd del mundo árabe, a los 10 años en el Conservatorio Nacional de Música de Túnez, donde su principal profesor fue el maestro de laúd Ali Sriti. Alumno excepcional, a los 15 años Brahem tocaba regularmente con las orquestas locales. A los 18 decidió dedicarse por completo a la música. Durante cuatro años consecutivos, Ali Sriti le recibió en casa todos los días y siguió transmitiéndole los modos, sutilezas y secretos de la música clásica árabe a través de la tradicional relación maestro/discípulo.

Poco a poco, Brahem fue ampliando su campo de escucha a otras expresiones musicales, tanto mediterráneas como iraníes e indias... y entonces empezó a interesarse por el jazz. "Me gustó el cambio de ambiente", dice, "y descubrí los estrechos vínculos que existen entre todas estas músicas".

Brahem se distanció cada vez más de un entorno dominado en gran medida por la música de entretenimiento. Quería algo más que actuar en bodas o formar parte de uno de los muchos conjuntos existentes, que consideraba anacrónicos y en los que el laúd no solía ser más que un instrumento de acompañamiento para los cantantes. Una profunda convicción le llevó a dar el primer lugar a este instrumento preferido de la música árabe y a ofrecer al público tunecino conciertos instrumentales y de solos de oud. Comenzó a escribir sus propias composiciones y ofreció una serie de conciertos en solitario en diversos lugares culturales. También editó una casete de producción propia, en la que le acompañaba el percusionista Lassaad Hosni.

Poco a poco se fue ganando la simpatía de un público fiel y la prensa tunecina le apoyó con entusiasmo. En una de sus primeras actuaciones, el crítico Hatem Touil escribió: "Este joven intérprete de talento ha conseguido no sólo entusiasmar al público, sino también dar nobleza a la música no vocal en Túnez y, al mismo tiempo, restaurar la fortuna del laúd". En efecto, ¿algún laudista ha producido sonidos tan puros o concretado con tanta fuerza y convicción la universalidad de la experiencia musical?

En 1981, el impulso de buscar nuevas experiencias se hace cada vez más fuerte y su marcha a París, la más cosmopolita de las ciudades, le permite conocer a músicos de géneros muy diferentes. Permaneció allí cuatro años, componiendo mucho, sobre todo para el cine y el teatro tunecinos. Colaboró con Maurice Béjart para su ballet "Thalassa Mare Nostrum" y con Gabriel Yared como lutier de la película de Costa Gavras "Hanna K.".

En 1985 regresó a Túnez y una invitación para actuar en el festival de Cartago le brindó la oportunidad de reunir, para "Liqua 85" , a destacadas figuras de la música tunecina y turca y del jazz francés. Entre ellos, Abdelwaheb Berbech, los hermanos Erköse, François Jeanneau, Jean-Paul Celea, François Couturier y otros. El éxito del proyecto le valió a Brahem el Gran Premio Nacional de Música de Túnez.

En 1987, fue nombrado director del Conjunto Musical de la Ciudad de Túnez (EMVT). En lugar de mantener la gran orquesta existente, la dividió en formaciones de tamaño variable, dándole nuevas orientaciones: un año en dirección a las nuevas creaciones y al siguiente más hacia la música tradicional. Las principales producciones fueron "Leïlatou Tayer" (1988) y "El Hizam El Dhahbi" (1989), en la línea de sus primeras obras instrumentales y siguiendo el eje principal de sus investigaciones. En estas composiciones, se mantuvo esencialmente dentro del espacio modal tradicional, aunque transformó sus referencias y trastornó su jerarquía. Siguiendo una disposición natural a la ósmosis, que ha absorbido las herencias mediterránea, africana y del Lejano Oriente, también tocó de vez en cuando otras expresiones musicales: música europea, jazz y otras formas.

Con "Rabeb" (1989) y "Andalousiat" (1990), Anouar Brahem volvió a la música clásica árabe. A pesar de la rica herencia transmitida por Ali Sriti y de que esta música constituía el núcleo de su formación, nunca la había interpretado en público. Con este "regreso" deseaba contribuir a la urgente rehabilitación de esta música. Ha formado un pequeño conjunto, un "takht", la forma original de la orquesta tradicional, donde cada instrumentista toca a la vez como solista y como improvisador. Brahem cree que éste es el único medio de recuperar el espíritu, la sutileza de las variaciones y la intimidad de esta música de cámara. Para ello ha recurrido a los mejores músicos tunecinos, como Béchir Selmi y Taoufik Zghonda, y ha llevado a cabo un minucioso trabajo de investigación sobre antiguos manuscritos, cuidando estrictamente la transparencia, los matices y los detalles.
Para más información, visite: http://www.anouarbrahem.com

https://www.highresaudio.com/en/artist/view/e1f2b29c-4938-4cfc-b168-192b572ff282/anouar-brahem-trio

 

www.anouarbrahem.com ...
https://www.anouarbrahem.com/fr


Monday, August 5, 2024

Le Trio Joubran • Majâz

 



Three brothers descending from a family of « Oud » makers and players since four generations... the grand grand-father, the grand-father, the father and now, Samir, Wissam and Adnan have transformed this instrument into a passion, a skill, a life...

Their mastery of « Oud » is singular and so are the harmony and the synchronization that they perform all over the world, before different publics united by the Trio's authenticity and excellence.

The percussion is performed by the master Youssef Hbeisch who enriches the Trio's compositions by enchanting rhythms and notes.

Le Trio Joubran, three brothers from Palestine, musicians sought after worldwide, are progressing in their art thanks to a big amount of individual and collective effort and to the deep love and respect of music and public.
https://letriojoubran.com/en/about-le-trio-joubran

///////


Tres hermanos descendientes de una familia de constructores e intérpretes de " Oud " desde hace cuatro generaciones... el bisabuelo, el abuelo, el padre y ahora, Samir, Wissam y Adnan han transformado este instrumento en una pasión, una habilidad, una vida...

Su dominio del " Oud " es singular y también lo son la armonía y la sincronización que realizan por todo el mundo, ante diferentes públicos unidos por la autenticidad y la excelencia del Trío.

La percusión está a cargo del maestro Youssef Hbeisch que enriquece las composiciones del Trío con ritmos y notas encantadoras.

Le Trio Joubran, tres hermanos de Palestina, músicos solicitados en todo el mundo, progresan en su arte gracias a un gran esfuerzo individual y colectivo y al profundo amor y respeto por la música y el público.
https://letriojoubran.com/en/about-le-trio-joubran


letriojoubran.com ...


Friday, June 28, 2024

Rabih Abou-Khalil ‎• The Cactus Of Knowledge


 


 

Born and raised in the cosmopolitan climate of Beirut in the sixties and seventies, Rabih Abou- Khalil learned to play the oud, the Arabian short-necked lute, at the age of four. In the Arab world this instrument is as popular as the guitar or the piano in the West and is the composer’s instrument par excellence. The Lebanese civil war forced him to leave his country in 1978 to study classical flute in the German city of Munich, where he was tutored at the Munich Academy of Music by Walther Theurer. The analytical preoccupation with the European classical tradition enabled him to grasp Arabic music from a further, theoretical position, opening his eyes to the possibility of operating simultaneously within musically divergent systems.

Rabih Abou-Khalil has asserted himself as an original composer, not just because he is ahead of his time – but because he also questions what others might pursue without further reflection. With his original composing technique, his unconstrained, daring approach to classical Western and Arabic music, he has found a rhythmically and melodically complex musical language entirely his own, sounding simultaneously strange and yet familiar. It seems to break with almost every existing musical idiom.

As an instrumentalist, Abou-Khalil continuously explores new ways of playing his instrument. Using techniques acquired in his classical music studies and assimilating them into his Arabic musical upbringing, he reached a level of instrumental mastery hitherto unknown. His dazzling virtuosity has led music critics to recommend his playing as a “study for jazz guitarists”; his ballads, on the other hand, rekindle memories of the poetic dawn of Arabian culture, without ever sounding unadventurous or traditionalistic.

Unwilling to make artistic compromises, Rabih Abou-Khalil decided early in his career to produce and release his music himself. He has always given all aspects of his work his personal signature. Whether it was the cover design, the sound quality of the recording, or the often literary liner notes, Abou-Khalil was part of every stage of the production. This has not changed until today and has been a central element in his long lasting collaboration with his record company ENJA. In 1982 Abou-Khalil recorded and produced his first album “Compositions and Improvisations”, followed by “Bitter Harvest” and then “Between Dusk and Dawn”, which included an international cast of highly acclaimed musicians. The unexpected commercial success of these productions caught the interest of record companies. Abou-Khalil recorded “Nafas” for the German record label ECM, and soon after started his long time cooperation with ENJA.

The award winning “Al-Jadida”, with its elaborate cover and uncompromising musicality with was the first CD for this label. A number of ground breaking and award winning albums followed, like the adventurous album “Blue Camel”, the more traditional sounding album “Tarab”, and “Arabian Waltz” with the Balanescu String Quartet, totaling to date more than 20 CDs.

What superficially appears to be a chance encounter between opposing instruments and a seemingly antagonistic clash of talents from different musical worlds is in fact the result of a well pondered upon concept. Under Abou-Khalil‘s guidance these undeniable differences by no means descend into Babylonian confusion. On the contrary, the cosmopolitan musicians from different cultural backgrounds draw inspiration from their shared intuitive understanding of the serious challenge they face in interpreting Abou-Khalil’s music. The intellectual and emotional identification with these compositions unleashes charges of enthusiasm in each of the players, inciting new heights of musical mastery. Yet the temptation of individual one-upmanship never surpasses the collective innovative endeavor and exploration into uncharted terrain. Abou- Khalil’s highly varied works – all nonetheless derived from this very elixir – now stand in their own right, extending so far beyond convention that they somehow elude all categorization such as Orient or Occident, jazz, world music or classical. Abou-Khalil’s music thrives on creative encounters and not on exoticism. From a combination of diverse cultural elements something very personal and coherent emerges.

Commissioned by the Südwestfunk (Southwest German Radio), Abou-Khalil wrote two compositions for string quartet in his own rhythmically and melodically charged style and thus successfully integrated the string quartet – for centuries the domain of European classical music – into his musical language. The maiden performance with the Kronos String Quartet was the highlight at the Stuttgart Jazz Summit in 1992. For the BBC Concert Orchestra, Abou Khalil composed works that premiered with great success in London and Chichester. The rehearsals and performances were featured in “Bridging the Gap”, a film on Rabih Abou-Khalil, directed by Ciro Capellari. On another project for the German city of Duisburg he chose to collaborate with the Ensemble Modern, one of the most renowned chamber orchestras specializing in contemporary music. His enthusiasm for orchestral works continued; he composed for international orchestras from Osnabrück in Germany, to St. Pölten in Austria, to Skopje in Macedonia, to Yoyo Ma’s Silk Road Ensemble in the United States.

Abou-Khalil’s visually evocative music seems predestined for film. Among several other film scores he wrote the music for the award winning German-Turkish film “Yara”, directed by Yilmaz Arslan. In 2009 he was commissioned by the German television “ZDF” and “ARTE” to write orchestral music for the 1922 silent German film “Nathan the Wise”. The impressive screenings, with live performances by the German Youth Symphony Orchestra in Munich and Berlin, were met with standing ovations and rapturous reviews, and resulted in the production of the CD “Trouble in Jerusalem”.

Dietmar Wiesner, the flute player and co-founder of the Ensemble Modern, summed up his impressions from the rehearsals:
“While working with Rabih Abou-Khalil, I was starkly reminded of a saying by Herbert von Karajan: ‘Do not play the bars along with the music, play across the measures’.”

“Unbelievably fine, irregular rhythms, masterfully formed into melodic chains that remain in a floating condition, never seeming to land, and thus reaching a high level of charm that relentlessly pulls the listener into its magic.”

Jerry G. Bauer

///////

Nacido y criado en el clima cosmopolita de Beirut en los años sesenta y setenta, Rabih Abou-Khalil aprendió a tocar el laúd, el laúd árabe de cuello corto, a la edad de cuatro años. En el mundo árabe este instrumento es tan popular como la guitarra o el piano en Occidente y es el instrumento del compositor por excelencia. La guerra civil libanesa le obligó a abandonar su país en 1978 para estudiar flauta clásica en la ciudad alemana de Múnich, donde fue tutorizado en la Academia de Música de Múnich por Walther Theurer. La preocupación analítica por la tradición clásica europea le permitió comprender la música árabe desde una posición teórica adicional, abriendo los ojos a la posibilidad de operar simultáneamente dentro de sistemas musicalmente divergentes.

Rabih Abou-Khalil se ha afirmado a sí mismo como un compositor original, no solo porque está adelantado a su tiempo, sino porque también cuestiona lo que otros podrían perseguir sin más reflexión. Con su técnica de composición original, su enfoque atrevido y sin restricciones de la música clásica occidental y árabe, ha encontrado un lenguaje musical rítmica y melódicamente complejo completamente propio, que suena a la vez extraño y familiar. Parece romper con casi todos los modismos musicales existentes.

Como instrumentista, Abou-Khalil explora continuamente nuevas formas de tocar su instrumento. Utilizando técnicas adquiridas en sus estudios de música clásica y asimilándolas a su educación musical árabe, alcanzó un nivel de maestría instrumental hasta ahora desconocido. Su deslumbrante virtuosismo ha llevado a los críticos musicales a recomendar su interpretación como un "estudio para guitarristas de jazz"; sus baladas, por otro lado, reavivan los recuerdos del amanecer poético de la cultura árabe, sin sonar nunca poco aventureras o tradicionalistas.

Sin querer hacer compromisos artísticos, Rabih Abou-Khalil decidió al principio de su carrera producir y lanzar su música él mismo. Él siempre ha dado a todos los aspectos de su trabajo su firma personal. Ya fuera el diseño de la portada, la calidad de sonido de la grabación o las notas, a menudo literarias, Abou-Khalil formó parte de cada etapa de la producción. Esto no ha cambiado hasta hoy y ha sido un elemento central en su duradera colaboración con su compañía discográfica ENJA. En 1982 Abou-Khalil grabó y produjo su primer álbum "Compositions and Improvisations", seguido de "Bitter Harvest" y luego "Between Dusk and Dawn", que incluía un elenco internacional de músicos muy aclamados. El inesperado éxito comercial de estas producciones captó el interés de las discográficas. Abou-Khalil grabó "Nafas" para el sello discográfico alemán ECM, y poco después comenzó su larga cooperación con ENJA.

El galardonado "Al-Jadida", con su elaborada portada y musicalidad intransigente, fue el primer CD de este sello. Siguieron una serie de álbumes innovadores y galardonados, como el álbum aventurero "Blue Camel", el álbum de sonido más tradicional "Tarab" y "Arabian Waltz" con el Cuarteto de Cuerdas Balanescu, que suman hasta la fecha más de 20 CD.

Lo que superficialmente parece ser un encuentro casual entre instrumentos opuestos y un choque aparentemente antagónico de talentos de diferentes mundos musicales es, de hecho, el resultado de un concepto bien reflexionado. Bajo la guía de Abou-Khalil, estas innegables diferencias de ninguna manera descienden a la confusión babilónica. Por el contrario, los músicos cosmopolitas de diferentes orígenes culturales se inspiran en su comprensión intuitiva compartida del serio desafío que enfrentan al interpretar la música de Abou-Khalil. La identificación intelectual y emocional con estas composiciones desata cargas de entusiasmo en cada uno de los intérpretes, incitando a nuevas alturas de maestría musical. Sin embargo, la tentación de la superioridad individual nunca supera el esfuerzo innovador colectivo y la exploración en terrenos inexplorados. Las obras muy variadas de Abou - Khalil, todas derivadas, sin embargo, de este mismo elixir, ahora se mantienen por derecho propio, extendiéndose tanto más allá de lo convencional que de alguna manera eluden toda categorización como Oriente u Occidente, jazz, música del mundo o clásica. La música de Abou-Khalil se nutre de encuentros creativos y no de exotismo. De una combinación de diversos elementos culturales surge algo muy personal y coherente.

Por encargo de la Südwestfunk (Radio del Suroeste de Alemania), Abou-Khalil escribió dos composiciones para cuarteto de cuerda con su propio estilo de carga rítmica y melódica y, por lo tanto, integró con éxito el cuarteto de cuerda, durante siglos el dominio de la música clásica europea, en su lenguaje musical. La actuación inaugural con el Kronos String Quartet fue lo más destacado en la Cumbre de Jazz de Stuttgart en 1992. Para la BBC Concert Orchestra, Abou Khalil compuso obras que se estrenaron con gran éxito en Londres y Chichester. Los ensayos y actuaciones aparecieron en "Bridging the Gap", una película sobre Rabih Abou-Khalil, dirigida por Ciro Capellari. En otro proyecto para la ciudad alemana de Duisburgo eligió colaborar con el Ensemble Modern, una de las orquestas de cámara más reconocidas especializadas en música contemporánea. Su entusiasmo por las obras orquestales continuó; compuso para orquestas internacionales desde Osnabrück en Alemania, St. Pölten en Austria, Skopje en Macedonia, hasta el Silk Road Ensemble de Yoyo Ma en los Estados Unidos.

La música visualmente evocadora de Abou-Khalil parece predestinada para el cine. Entre otras partituras cinematográficas, escribió la música para la galardonada película germano-turca "Yara", dirigida por Yilmaz Arslan. En 2009, la televisión alemana "ZDF" y "ARTE" le encargaron escribir música orquestal para la película muda alemana de 1922 "Nathan el sabio". Las impresionantes proyecciones, con actuaciones en vivo de la Orquesta Sinfónica Juvenil Alemana en Munich y Berlín, fueron recibidas con ovaciones de pie y críticas entusiastas, y dieron como resultado la producción del CD "Trouble in Jerusalem".

Dietmar Wiesner, flautista y cofundador del Ensemble Modern, resumió sus impresiones de los ensayos:
"Mientras trabajaba con Rabih Abou-Khalil, me acordé rotundamente de un dicho de Herbert von Karajan: 'No toques los compases junto con la música, toca a través de los compases'.”

"Ritmos increíblemente finos e irregulares, formados magistralmente en cadenas melódicas que permanecen en una condición flotante, sin parecer aterrizar nunca, y alcanzando así un alto nivel de encanto que atrae implacablemente al oyente a su magia.”
Jerry G. Bauer


www.rabihaboukhalil.com ...



Saturday, May 25, 2024

Anouar Brahem • Blue Maqams



Following an unusually long, five-year gap between 2009's low register-driven The Astounding Eyes of Rita and 2014's particularly ambitious orchestral collaboration, Souvenance, Tunisian oudist Anouar Brahem returns with Blue Maqams, another game-changing release on ECM Records. Change—or, in some cases, natural evolution—has never been hard to find on Brahem's previous nine albums for the label, the oudist's consistent home (barring his soundtrack to The Silences of the Palace, release in 1994 by Caroline) since his ethno-centric trio date, Barzakh (1991).

Improvisation has always been a fundamental aspect to Brahem's music, whether in his sublime trio featuring double bassist Dave Holland and reed multi-instrumentalist John Surman on 1998's Thimar, or his similarly nuanced—but with pianist Francois Couturier and accordionist Jean Louis Matinier significantly altering its complexion—trio recording Le pas du chat noir (2002) and 2006 follow-up, Le Voyage de Sahar. Still, rarely have extemporization and group interaction featured so significantly in the forefront as on Blue Maqams. Following his in-concert revival of the Thimar trio with its first performance in twelve years at the 2011 Festival International de Jazz de Montréal, followed by a reprise, the following year, at the TD Ottawa Jazz Festival, it may come as no surprise that Brahem has chosen to once again rekindle his relationship with Holland.

Nor should it come as a surprise that, upon deciding to work with a "traditional" jazz rhythm section, the oudist has recruited drummer Jack DeJohnette. Holland and DeJohnette have a longstanding history together, as members of trumpeter Miles Davis' early '70s group, and they've continued to work together in various contexts across the decades, including a number of classic ECM recordings including trumpeter Kenny Wheeler's Deer Wan (1978j and a series of recordings, as the Gateway Trio, with recently deceased guitarist John Abercrombie.

But when it came to finding a pianist for this recording, it was the serendipity of Manfred Eicher's decision to record pianist Django Bates' upcoming third album with his Danish Belovèd Trio, The Study of Touch—its first for the label, and which the producer/label head played for Brahem as the oudist was trying to settle on a pianist for the date—that proved the impetus to recruit the British pianist for Blue Maqams. Bates—no stranger to ECM fans for his two mid-to-late '80s recordings with First House, as well as two similarly overlooked gems by Norwegian vocal experimentalist Sidsel Endresen in the early 90s—proves more than an inspired choice for Blue Maqams.

This may be Brahem's first encounter with DeJohnette as well, but given the oudist's deep relationship with Holland, and the bassist's decades-long relationship with the drummer, there's a kind of chemistry-by-proxy that would most certainly have made Blue Maqams a successful—even great—trio record. But Bates, who has little-to-no prior connection with any of these players, brings an even greater sense of the unexpected and unpredictable, his finely dveloped sense of lyricism matched by equally well-honed abstractions...and an ability to fashion seemingly instantaneous connections to the musicians with whom he comes in contact.

From the first moments of his entry into the album-opening "Opening Day" around the two-and-a-half-minute mark—with Brahem beginning alone and gradually joined, first, by Holland, then by DeJohnette and, finally, by Bates—the profundity of his contribution to this session is immediately and eminently clear. Initially echoing Brahem's improvised lines, Bates slowly introduces both ethereal harmonies and foreshadowing references to a re-articulation of the composition's theme by oud, double bass and piano, with DeJohnette dropping out briefly. As DeJohnette reenters—his delicate cymbal work and soft snare providing all the support that's needed—sinewy bass lines mesh with pianistic atmospherics in a gradual migration, once again, to the song's theme and ultimate conclusion.

Bates' touch is as willowy as Holland's is firm, setting the stage for a nine-piece, 77-minute program of Brahem originals, largely written over the past six years barring two composed back in 1990: the eminently groove-driven "Bom Dia Rio"; and slower-paced "Bahia," a piece familiar, albeit in a very different context, to fans of Norwegian saxophonist and label mate Jan Garbarek's cross-cultural 1994 trio date with the oudist and Pakistani tabla master Ustad Shaukat Hussain, Madar.

With all but two tracks ranging from eight to nearly eleven minutes, there's plenty of room for this quartet to explore some of Brahem's most captivating music to date; music where improvisation is a fundamental, to be sure, but without ever fully abandoning Brahem's carefully considered compositional forms. The lines between form and freedom may seem clear on a superficial listen. With each subsequent encounter, however, the manner in which Brahem, Bates, Holland and DeJohnette interpret the oudist's material feels deeper and more profound, as those lines begins to break down and, on occasion, dissolve entirely. The music feels, at times, closely aligned with the tone and modality of Brahem's inescapable Tunisian roots, but elsewhere—particularly on "Bom Dia Rio" and the ultimately more fervent "Persepolis's Mirage"—approaches a more recognizable jazz aesthetic, despite being anything but conventional.

DeJohnette and Holland's decades-honed chemistry and experience in countless musical contexts make them the perfect rhythm duo. Lithe, fluid and elastic both texturally and tonally, they help shape some of Brahem's most rhythmically propulsive music to date while also contributing solos that demonstrate their ineffable ability to somehow always get to the deepest core of the music and its intentions. Bates—whose own discography is a diverse blend of music serious, deeply lyrical and, at times, wonderfully irreverent—similarly connects with the heart of Brahem's writing, and shines throughout an entire recording filled with both the joy and surprise of a first encounter and the relaxed sense of comfort, empathy and familiarity that suggests—true though it may not be—an ensemble with many years under its collective belt.

Blue Maqams is not Brahem's first recording to include a "jazz" rhythm section; 1995's also-wonderful Khomsa is a septet date anchored by another decades-old rhythm team, double bassist Palle Danielsson and drummer Jon Christensen. But its broader textures of accordion, piano/synthesizer, saxophone and violin—and pan-cultural blend of Tunisian, French and Norwegian concerns—render it an entirely different experience. Even Blue Maqams' penultimate "The Recovered Road to Al-Sham"—whose first seven minutes migrate from a delicate arpeggio-driven solo feature for Bates to a telepathic duo with Brahem and, ultimately, a beautifully articulated oud solo—resolves into a viscerally propulsive groove driven by Holland and DeJohnette, bolstering a closing solo from Bates that, in its spare construction, effortlessly closes the gap between mellifluous melodism, abstract ideation and harmonic sophistication.

Sonically pristine, lush and crisp, though the album seems to resonate with the natural warmth and reverb of a large hall, it's a sound fashioned judiciously, in fact, at New York's Avatar Studio, where the album was recorded just five months ago.

With Bates, Holland and DeJohnette as his partners on Blue Maqams, Brahem is clearly inspired to deliver some of his best, most unfettered playing to date, occasionally combined with his soft vocalizing. Indeed, Blue Maqams is the most open-ended, fully improv-dependent album of the oudist's career. If every album in his discography represents some kind of artistic breakthrough, Blue Maqams goes a step further; as exciting as its relentless unpredictability is, it's a conceptual breakthrough that will, no doubt, be even more thrilling in performance. But as studio recordings go, Blue Maqams captures no shortage of that excitement, and will not only go down as one of the year's best ECM releases; it's a classic-in-the-making that should ultimately be considered one of the label's very best recordings in its nearly fifty-year history.
https://www.allaboutjazz.com/blue-maqams-anouar-brahem-ecm-records-review-by-john-kelman.php

///////

Después de una inusualmente larga brecha de cinco años entre The Astounding Eyes of Rita de 2009 y la colaboración orquestal particularmente ambiciosa de 2014, Souvenance, el oudista tunecino Anouar Brahem regresa con Blue Maqams, otro lanzamiento que cambia el juego en ECM Records. El cambio -o, en algunos casos, la evolución natural- nunca ha sido difícil de encontrar en los nueve álbumes anteriores de Brahem para el sello, el hogar constante del oudista (salvo su banda sonora de The Silences of the Palace, estrenada en 1994 por Caroline) desde su cita con el trío etno-céntrico, Barzakh (1991).

La improvisación siempre ha sido un aspecto fundamental de la música de Brahem, ya sea en su sublime trío con el contrabajista Dave Holland y el multi-instrumentista John Surman en el Thimar de 1998, o en su matiz similar, pero con el pianista Francois Couturier y el acordeonista Jean Louis Matinier alterando de manera significativa su trío, grabando Le pas du chat noir (2002) y el seguimiento de 2006, Le Voyage de Sahar. Sin embargo, rara vez la improvisación y la interacción grupal han sido tan importantes en la vanguardia como en los Maqams Azules. Tras el renacimiento del trío Thimar con su primera actuación en doce años en el Festival Internacional de Jazz de Montreal 2011, seguido de una repetición, al año siguiente, en el TD Ottawa Jazz Festival, no es de extrañar que Brahem haya decidido reavivar una vez más su relación con Holanda.

Tampoco es de extrañar que, al decidirse a trabajar con una sección rítmica de jazz "tradicional", el oudista haya contratado al baterista Jack DeJohnette. Holland y DeJohnette tienen una larga historia juntos, como miembros del grupo de principios de los 70 del trompetista Miles Davis, y han continuado trabajando juntos en varios contextos a lo largo de las décadas, incluyendo un número de grabaciones clásicas de ECM, incluyendo la del trompetista Kenny Wheeler's Deer Wan (1978j y una serie de grabaciones, como el Gateway Trio, con el guitarrista recientemente fallecido John Abercrombie.

Pero a la hora de encontrar un pianista para esta grabación, fue la casualidad de la decisión de Manfred Eicher de grabar el próximo tercer álbum del pianista Django Bates con su trío danés Belovèd, The Study of Touch-its primero para la disquera, y que el productor/director de la disquera tocó para Brahem mientras el oudista intentaba establecer un pianista para la fecha, lo que probó el ímpetu de reclutar a la pianista británica para Blue Maqams. Bates, que no es un extraño para los fans de ECM por sus dos grabaciones de mediados a finales de los 80 con First House, así como por dos joyas que el experimentalista vocal noruego Sidsel Endresen pasó por alto a principios de los 90, demuestra ser algo más que una elección inspirada para Blue Maqams.

Este puede ser el primer encuentro de Brahem con DeJohnette también, pero dada la profunda relación del oudista con Holanda, y la relación de décadas del bajista con el baterista, hay una especie de química por poder que seguramente habría hecho de los Blue Maqams un disco exitoso -incluso un gran trío. Pero Bates, que tiene poca o ninguna conexión previa con ninguno de estos músicos, aporta un sentido aún mayor de lo inesperado e impredecible, su sentido de lirismo finamente desarrollado, emparejado por abstracciones igualmente bien afinadas... y una habilidad para crear conexiones aparentemente instantáneas con los músicos con los que entra en contacto.

Desde los primeros momentos de su entrada en el álbum -abriendo "Opening Day" en torno a la marca de dos minutos y medio- con Brahem comenzando solo y gradualmente unido, primero por Holanda, luego por DeJohnette y, finalmente, por Bates, la profundidad de su contribución a esta sesión es inmediata y eminentemente clara. Inicialmente haciendo eco de las líneas improvisadas de Brahem, Bates introduce lentamente tanto armonías etéreas como referencias premonitorias a una re-articulación del tema de la composición por medio del oud, el contrabajo y el piano, y DeJohnette se retira brevemente. A medida que DeJohnette vuelve a entrar -su delicado trabajo de platillos y su suave bordón que proporciona todo el apoyo necesario-, las líneas de bajo sinuosas se mezclan con atmósferas pianísticas en una migración gradual, una vez más, hacia el tema y la conclusión final de la canción.

El toque de Bates es tan saúco como el de Holland, preparando el escenario para un programa de nueve piezas y 77 minutos de duración de originales de Brahem, escritos en gran parte en los últimos seis años, a excepción de dos compuestos en 1990: el eminentemente groove-driven "Bom Dia Rio"; y un ritmo más lento "Bahia", una pieza familiar, aunque en un contexto muy diferente, para los fans del saxofonista noruego y compañero de sello Jan Garbarek, el trío transcultural de 1994 con el oudista y maestro de la tabla pakistaní Ustad Shaukat Hussain, Madar.

Con todos menos dos temas que van de ocho a casi once minutos, hay mucho espacio para que este cuarteto explore algunas de las músicas más cautivadoras de Brahem hasta la fecha; música en la que la improvisación es fundamental, por supuesto, pero sin abandonar nunca por completo las formas compositivas cuidadosamente consideradas de Brahem. Las líneas entre forma y libertad pueden parecer claras en una escucha superficial. Sin embargo, en cada encuentro posterior, la manera en que Brahem, Bates, Holland y DeJohnette interpretan la materia del oudista se siente más profunda y más profunda, a medida que esas líneas comienzan a romperse y, en ocasiones, a disolverse por completo. La música se siente, a veces, estrechamente alineada con el tono y la modalidad de las ineludibles raíces tunecinas de Brahem, pero en otros lugares -especialmente en "Bom Dia Rio" y el finalmente más ferviente "Persepolis's Mirage"- se acerca a una estética de jazz más reconocible, a pesar de no ser nada convencional.

La química y la experiencia de DeJohnette y Holland en innumerables contextos musicales los convierten en el dúo rítmico perfecto. Elásticos, fluidos y elásticos, tanto en su textura como en su tonalidad, ayudan a dar forma a algunas de las músicas propulsoras más rítmicas de Brahem hasta la fecha, a la vez que aportan solos que demuestran su capacidad inefable para llegar siempre al núcleo más profundo de la música y sus intenciones. Bates -cuya propia discografía es una mezcla diversa de música seria, profundamente lírica y, a veces, maravillosamente irreverente- se conecta de manera similar con el corazón de la escritura de Brahem, y brilla a lo largo de toda una grabación llena tanto de la alegría y la sorpresa de un primer encuentro como del relajado sentido de comodidad, empatía y familiaridad que sugiere -aunque no sea cierto- un conjunto con muchos años de experiencia en su haber.

Blue Maqams no es la primera grabación de Brahem que incluye una sección rítmica de "jazz"; el también maravilloso Khomsa de 1995 es una cita en septeto anclada por otro equipo rítmico de décadas de antigüedad, el contrabajista Palle Danielsson y el baterista Jon Christensen. Pero sus texturas más amplias de acordeón, piano/sintetizador, saxofón y violín, y la mezcla pan-cultural de preocupaciones tunecinas, francesas y noruegas, lo convierten en una experiencia totalmente diferente. Incluso el penúltimo "The Recovered Road to Al-Sham" de Blue Maqams -cuyos primeros siete minutos pasan de un delicado solo de arpegios para Bates a un dúo telepático con Brahem y, en última instancia, a un solo de oud bellamente articulado- se resuelve en un ritmo visceralmente propulsor impulsado por Holland y DeJohnette, lo que refuerza un solo de cierre de Bates que, en su construcción de repuesto, cierra sin esfuerzo el hueco que existe entre el melodismo melifludo, la ideación abstracta y la sofisticación armónica.

Sonido prístino, exuberante y nítido, aunque el álbum parece resonar con la calidez natural y la reverberación de un gran salón, es un sonido creado juiciosamente, de hecho, en Avatar Studio de Nueva York, donde el álbum fue grabado hace apenas cinco meses.

Con Bates, Holland y DeJohnette como socios en Blue Maqams, Brahem está claramente inspirado para ofrecer algunos de sus mejores y más libres juegos hasta la fecha, combinados ocasionalmente con su suave voz. De hecho, Blue Maqams es el disco más abierto y totalmente dependiente de la improvisación de la carrera del oudista. Si cada álbum en su discografía representa algún tipo de avance artístico, Blue Maqams va un paso más allá; por muy emocionante que sea su implacable imprevisibilidad, es un avance conceptual que, sin duda, será aún más emocionante en la interpretación. Pero en cuanto a las grabaciones de estudio, Blue Maqams no escapa a esa emoción, y no sólo se convertirá en uno de los mejores lanzamientos de ECM del año; es un clásico en ciernes que en última instancia debería ser considerado como una de las mejores grabaciones de la discográfica en sus casi cincuenta años de historia.
https://www.allaboutjazz.com/blue-maqams-anouar-brahem-ecm-records-review-by-john-kelman.php
Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator


www.anouarbrahem.com ...